Inicio Blog Página 23

Ed Sheeran, lejos del nº1 en España; entran Aguilera, JADE…

0

‘Debí tirar más fotos’ de Bad Bunny mantiene el número 1 de Discos en España una semana más. Y una semana más, Beéle sigue atascado en el puesto 2 con ‘Borondo’, sin ser capaz de alcanzar la primera posición.

Las entradas más fuertes estos días son modestas: ni Ed Sheeran ni Belén Aguilera logran repetir el número 1 de otras ocasiones. ‘Play’ de Ed Sheeran queda en el puesto 7 en nuestro país, cuando sí fue top 1 con hasta tres de sus álbumes anteriores por aquí. ‘Play’ sí ha conseguido la 1ª plaza en Reino Unido, Alemania, Australia, Austria, Irlanda… pero llegando solo al número 5 en Estados Unidos. Ed Sheeran sigue vendiendo mucho, pero su etapa imperial parece haber terminado.

En cuanto a Belén Aguilera, ‘Anela‘ llega al número 8, con el consuelo de haber amarrado el top 1 de vinilos, al menos.

La tercera entrada más fuerte es la de Twenty One Pilots en el número 9 con ‘Breach’. El grupo ha conseguido alcanzar el número 1 del Billboard 200 y de Holanda, quedando en el puesto 2 en varios mercados, como Australia, Alemania o Austria. En UK son top 4.

Ya fuera del top 10 e incluso del 20, en el número 22, está ‘That’s Showbiz Baby!’ de JADE, nuestro Disco de la Semana. No obstante, es un buen resultado para la artista salida de Little Mix. El álbum de Jade ha sido número 3 en Reino Unido, número 9 en Irlanda, número 11 en Australia, número 14 en Holanda, número 28 en Alemania… Es decir, logra cierta repercusión sobre todo en Europa.

También destacamos la llegada de ‘Loved’ de Parcels al puesto 57 en España, sobre todo porque este álbum no ha conseguido entrar al top 100 en Reino Unido. Sí lo ha hecho en su país Australia (24), Francia (38) o Alemania (53).

Las entradas se completan con ‘Los de la nueva era’ de Raul Clyde y Sergi El Combo en el 74 y ‘Live’ de Led Zeppelin en el 78.

Que alguien nomine al jurado de Operación Triunfo 2025

1

La Gala 1 de Operación Triunfo 2025 arrancó con problemas de sonido (ciertos micrófonos, como el de Guille Toledano, simplemente no funcionaron) y una versión grupal de ‘Yo quiero bailar’ de Sonia y Selena excesivamente interpretada, como si fuera una actuación de Broadway. Así funcionan los talent musicales televisivos: nada que objetar, pero la canción no es eso. Chenoa, que hizo un chiste sobre su amor por los chándal, volvió a ser una presentadora más que solvente.

Los 16 concursantes cantaron un dueto cada uno con otro, y todas las interpretaciones supieron a inicio de semestre. Bueno, no todas: Guillo Rist se nota que tiene tablas, es el artista más completo, el que mejor canta y baila, y no por nada Cristina fue elegida favorita del público: cautivó con mirada y voz pareciendo la integrante perdida de BLACKPINK… o de KATSEYE.


Cristina, inicialmente, se disputó el título de favorita de la semana contra Guille Toledano y Judith (que después fue nominada), y ganó con el 18% de los votos. La nominación de Judith parecía incompatible con su candidatura a mejor de la semana, pero parece que jurado y público difirieron en este caso. Guille, que apunta a ídolo adolescente, merecía también ser el preferido y lo será en un futuro.

Muchas actuaciones estuvieron marcadas por desajustes vocales (‘Canijo’ con Téyou y María Cruz era difícil en tanto exigía coreografía constante) o entradas a destiempo (‘Mariposas’, por cierto, una composición de Carlos Ares; ‘We Don’t Talk Anymore’). Iván hizo lo que pudo en ‘I Like the Way You Kiss Me’, pero no fue suficiente. Sin embargo, ‘La danza de las libélulas’ con Lucía Casani y Carlos quedó, por decir una palabra recurrente del jurado, «bonita».


Bailar y cantar a la vez exige entreno constante, por eso ‘Carita triste’ fue una de las peores de la noche. Sus dos intérpretes, Claudia y Judith, fueron nominadas, y solo Judith fue salvada por el profesorado. El alumnado, por su parte, rescató a Max, el candidato más injusto de la velada, ya que es uno de los pocos participantes que tienen «algo más» que una buena voz. Claudia e Iván finalmente se enfrentarán a la expulsión el próximo lunes.

Volviendo al jurado, sus valoraciones fueron un compendio de clichés y expresiones vacías que merecerían ser juzgadas aparte. ¿Cuántas veces se puede decir que un cantante lleva la canción «a su terreno», o que tiene o no «personalidad», o que se ha notado o no «cómodo», o que ha «desconectado» o no de la pieza? En algún momento de las 15 repeticiones, estas frases dejan de tener sentido. Igualmente, decir que una voz es «bonita» tampoco es exactamente una crítica.

Leire y Abraham convencieron más que Milkyway y Cris; Leire, con su inteligencia emocional, sabe ser asertiva (la mejor cualidad de todas). Abraham, por su parte, probablemente debido a su aparente desentreno en este tipo de concursos, puede cuestionar la inteligencia (musical, se entiende) de todo el alumnado y quedarse tan ancho. Pero sus palabras aportan frescura a una mesa de jurado que depende demasiado de frases enlatadas que no dicen realmente nada. Seguro que en las sucesivas galas, como los concursantes, mejoran.

«He visto a Dios, tiene vagina y huele a Dior» dice el hit de Turista Sueca

0

Turista Sueca es el dúo musical formado por el gaditano Jose Molina y el vasco Lander Diez que, desde 2021, publica música afín al electro-disgusting de Las Bistecs, el subnopop de Ojete Calor y a otros proyectos similares que unen pop, electrónica y humor como SVSTO o Ladilla Rusa. ‘Tengo TDH’, su tema más reproducido, es de este año, pero antes han venido otros con títulos tan llamativos como ‘Discokebab’, ‘Aitana O’Caña’ o ‘Reggaeton cristiano’.

La religión vuelve a marcar el contenido del nuevo single de Turista Sueca, ‘Síndrome de Estocolmo’, que responde al nombre del grupo pero, sobre todo, es una sátira sobre el sectarismo religioso. Es el estreno del día en JENESAISPOP.

En ‘Síndrome de Estocolmo’ conviven monjas cocainómanas, un cura que reparte «ostias y patadas» y fieles que beben «cerveza importada» en lugar de vino; todos se cruzan en una secta «supersecreta donde Dios ahoga y también aprieta» y donde fluyen las ETS y los latigazos arden. «He visto a Dios, tiene vagina y huele a Dior» es el nuevo estribillo de Turista Sueca que ya imaginamos en Benidorm Fest.

Fieles a sus referencias y predecesores, Turista Sueca presenta una divertida producción de tecno-pop que subraya la parte «tecno» y vira hacia la rave, pero que nunca eclipsa las voces de Jose y Lander ni mucho menos una letra escrita para ser escuchada y gritada a pleno pulmón.

‘Síndrome de Estocolmo’ se redondea con un videoclip que homenajea ‘Midsommar’ -no podía ser de otra manera- y que, dirigido por Kevin Gallego, director de ‘Aprenderás’ de Rigoberta Bandini, presenta «una visión bizarra y desbordada donde el secuestro se convierte en liberación pagana».

Oficialmente el clip «arranca con dos “testigos” que intentan predicar la fe puerta por puerta, hasta que tropiezan con la equivocada: una comunidad mucho más festiva, donde la liturgia se convierte en rave, los mandamientos en blasfemia y la devoción en puro desmadre. Allí, Turista Sueca ejercerá de guía espiritual en esta procesión pop».

César Vallejo: «Intentamos que Benidorm Fest se convierta en marca musical, al margen de Eurovisión»

1

RTVE ya ha decidido que España no participará en Eurovisión si continúa concursando Israel, cuyo gobierno está produciendo un genocidio en Gaza. En varios programas pasados hemos debatido sobre esta cuestión y apoyado esta decisión. En el capítulo de hoy del podcast «Revelación o Timo» nos centramos en Benidorm Fest en sí mismo: en su interés al margen de Eurovisión, en lo que puede representar para los artistas, en cuánto España necesita un certamen con este valor cultural como en Italia lo es desde hace décadas San Remo. Nos visita César Vallejo, director de Benidorm Fest, en la primera entrevista que concede esta temporada.

Este miércoles 24 de septiembre finaliza el plazo para que los artistas se presenten a Benidorm Fest. Desde JENESAISPOP animamos a todos los artistas, de todos los tamaños, a presentarse. Si bien creemos que la participación de Israel va a llevar a muchos artistas europeos a ni plantearse acudir a las finales nacionales, en este caso la garantía de que el ganador de Benidorm Fest no coincidirá con Israel, puede ser un aliciente.

España debe buscar un certamen en el que la victoria en sí misma -o incluso la mera participación- sea un valor, de nuevo al modo de San Remo, cuyo ganador en ocasiones decide no acudir a Eurovisión, como ha ocurrido este mismo año.

Preguntamos a Vallejo sobre aquellos años en que RTVE no salía tanto a ganar como sí ocurrió con Chanel. Sobre la variedad de la selección y los cupos de estilos de Benidorm Fest, afirma que “el indie ha ayudado a elaborar la identidad de Benidorm Fest”. No esquivamos la presión de los contratos y compromisos con RTVE que pueden espantar a los artistas más populares. Y hablamos también de la contratación de Sergio Jaén como escenógrafo.

Pese a que hoy por hoy no sabemos si España concursará en Eurovisión, Vallejo recuerda que “la celebración de Benidorm Fest está garantizada” y que se está “trabajando en hacer un gran espectáculo desde junio”. Será “menos un talent y más un espectáculo puro audiovisual”. Incluso se muestra optimista con las posibilidades de España en Eurovisión en años venideros: «El objetivo es quedar bien. Es una demanda. Y España tiene posibilidades de quedar bien y de ganar, con la música que hacemos (…) Ana María Bordas ha tenido muchas críticas, pero ella es la constructora de un sistema de producción que nos permitiría ahora mismo poder organizar Eurovisión. Eso antes no sé cómo lo hubiéramos resuelto. Ahora hay un granaje estructural de profesionales que saben cómo poderlo hacer y nos permitiría organizarlo». Pone la organización de Eurovisión Junior en Madrid como prueba.

Planteamos la cuestionable calidad de los temas candidatos de Azúcar Moreno o Sonia y Selena, o la falta de “winner alerts” en la pre-selección. Vallejo reconoce que no esperaba la mala posición de Melody. «¿Qué hubiera pasado si hubiera quedado 13ª? ¿Qué valoración hubierais hecho? ¿Qué margen de puntos hay, entre el 13 y el 26? A partir de un valor, todo está muy pegado y muy cerca. Melody hizo una cosa increíble, que no había ocurrido, consiguió enganchar con un target que no habíamos tenido: con el familiar. Todos los niños del país se saben su canción. Nos escriben niños que quieren venir. Eso lo consigue Melody. Los números en Spotify son francamente buenos (…) No es justo juzgar algo por un resultado. Si ella hubiera quedado 15ª… pero su trabajo ahí está». César se compromete a hacer más promoción de las canciones aspirantes, que se desvelarán en diciembre, y además, RTVE apoyará a los artistas al modo de lo que ya se hizo con la Vuelta Ciclista y Miss Caffeina.

Nathy Peluso cierra la era ‘GRASA’ con dos conciertos especiales

0

GRASA‘ fue uno de los Mejores Discos de 2024 y una de las presentaciones más espectaculares que hemos visto en festivales de todo el país. Justo cuando celebrábamos su nuevo single junto a Mon Laferte, Nathy Peluso anuncia dos conciertos especiales con los que cerrará esta era.

Serán dos citas muy esperadas en España, con las que la ganadora de 5 Latin Grammys pondrá el broche de oro a esta aclamada gira mundial. Serán dos shows únicos: el 14 de febrero en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 17 de febrero en el Movistar Arena de Madrid.

Las entradas estarán a la venta de manera general el jueves 25 de septiembre a las 10h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés, desde 50 euros más gastos. También habrá una preventa «Live Nation-S.SMusic» a partir del martes 23 de septiembre a las 12h y otra en Live Nation a partir del miércoles 24 de septiembre a las 10h

Live Nation recuerda que la artista ha agotado entradas en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Londres o París, y que este mes de octubre aguardan Puerto Rico y México. Los conciertos en Madrid y Barcelona serán los últimos de una gira que ya suma más de 40 fechas alrededor del mundo: «Dos noches irrepetibles que cerrarán un capítulo decisivo en la trayectoria de Nathy Peluso, celebrando su madurez artística y su arrolladora fuerza escénica, y consolidándola como una de las artistas más poderosas del directo en la música latina actual».

La Casa Azul, en But, por el 25º aniversario de Ochoymedio

9

Como para quitarse el mal sabor de boca que ha dejado su actuación coitus interruptus en Brava, La Casa Azul anuncia un concierto especial en Madrid. El proyecto de Guille Milkyway volverá a una sala tan íntima como la But con motivo del 25º aniversario de Ochoymedio. Recordemos que recientemente pudimos ver a La Casa Azul nada menos que en el Movistar Arena frente a unas 10.000 personas, y que But tiene capacidad para unas 1.000.

Las entradas para el concierto del 28 de noviembre están a la venta a 33 euros en la web de OchoyMedio.

El 25º aniversario de Ochoymedio incluirá un ciclo de conciertos por el que van a pasar artistas tan dispares como Mujeres, Mala Rodríguez, Fresones Rebeldes, Los Punsetes, McEnroe, Miqui Puig, Juventude, Delafé y las Flores Azules, Teo Lucadamo, Svsto, Ladilla Rusa, Cycle, Samantha Hudson, Triángulo de Amor Bizarro o los propios L Kan. JENESAISPOP es medio oficial de todo el ciclo, que irá teniendo lugar en distintos emplazamientos de Madrid.

Además, este 27 de septiembre hay una gran fiesta de aniversario, que podéis disfrutar en horario de tardeo o de madrugada. A partir de las 18.00 estarán La Prohibida, Hidrogenesse, Joaquín Reyes, Luis Elefant, Rocío Sáiz y muchos más. Y a partir de las 0.00 podréis ver a Esnórquel, Inés Hernand, Jordana B, Abril Zamora, Natalia Ferviú vs Carlangas, entre otros. Estas fiestas en horario de club son en Teatro Eslava.

El cartel de Primavera Sound 2026, este jueves

0

Con la última edición de Primavera Sound aún presente en la memoria, la organización del festival barcelonés se prepara para dar a conocer el cartel de su edición de 2026. Sin duda, la revelación del cartel de Primavera Sound es uno de los momentos musicales más excitantes del año, dada su escala internacional.

Primavera Sound presentará el cartel de su edición de 2026, la 23ª, este mismo jueves, 25 de septiembre. No se ha detallado la hora. Si el programa de 2025 se publicó a finales de octubre del año anterior, el de 2026 se adelanta un mes.

El Primavera Sound 2026 se celebrará los días 4, 5 y 6 de junio en el Parc del Fòrum y los abonos siguen a la venta con un precio de 275 euros para la modalidad estándar y 480 euros para la modalidad VIP. Puedes comentar toda novedad sobre Primavera Sound en nuestros foros.

El adelanto de la programación de Primavera Sound se ha presentado con un vídeo que recupera antiguas imágenes en blanco y negro de los Juegos Olímpicos.

La edición de 2025 de Primavera Sound estuvo encabezada por Charli xcx, Chappell Roan y Sabrina Carpenter. ¿Seguirá la convocatoria de 2026 la misma línea pop? Por supuesto, el público ya comenta en redes sus apuestas y peticiones…

Nine Inch Nails y Judeline meditan sobre la muerte para ‘Tron’

2

Este viernes ha visto la luz la banda sonora de ‘TRON: Ares’ compuesta por Trent Reznor y Atticus Ross. El dúo firma la obra como Nine Inch Nails y no con sus nombres individuales, como acostumbraban en sus colaboraciones para cine. El disco incluye un banger del calibre de ‘As Alive As You Need Me To Be’ y una sorpresa en forma de colaboración, la de la gaditana Judeline en ‘Who Wants to Live Forever?’.

La inesperada unión de Nine Inch Nails y Judeline se explica con que ambos forman parte del mismo sello discográfico, Interscope. En un post de Instagram, Lara Fernández, que acaba de ser nominada a tres Latin GRAMMYs por su debut ‘Bodhiria‘ (2024), ha agradecido a Interscope, a la agencia Las Olas y también al productor Ian Kirkpatrick (Dua Lipa, Selena Gomez, Britney Spears) -quien aparece en los créditos de producción junto a BJ Burton y Hudson Mohawke- su implicación en el proyecto.

En ‘Who Wants to Live Forever?’, Nine Inch Nails entrega una flotante balada electrónica atravesada por la conciencia de la mortalidad. Reznor canta las estrofas, imaginando un lugar mejor, y Judeline interpreta el estribillo con su registro susurrado habitual. En la letra, Fernández expresa su deseo de que la persona amada permanezca a su lado, hasta el final: «Todos nosotros estamos aquí para morir, quédate aquí conmigo, todo lo que tuvimos es tiempo», canta por supuesto en inglés. Pese a su protagonismo, Judeline no aparece acreditada en las plataformas de streaming.

‘Who Wants to Live Forever?’ se construye a partir de un piano que oscila entre lo fantasmal y lo luminoso, sobre una producción electrónica densa. El tratamiento digital evoca el glitch de principios de los 2000, y su crescendo termina derivando en un ambient tecno de gran tensión emocional. Reznor y Judeline, por su parte, hacen honor a la melodía de la canción, interpretándola cada uno en su personal estilo, llevándola cada uno a su particular universo sonoro.

Judeline ha anunciado recientemente el concierto de cierre de la gira de ‘Bodhiria’, que tendrá lugar el 22 de febrero de 2026 en el Movistar Arena de Madrid.

My Chemical Romance anuncia fecha en España

0

My Chemical Romance ha anunciado fecha en España dentro de la gira ‘Long Live: The Black Parade’, que celebra el 20 aniversario de su mítico tercer álbum, ‘The Black Parade‘ (2006), una de las obras fundamentales del emo del siglo XXI.

Entre las nuevas 17 nuevas de la gira anunciadas en Norteamérica, Reino Unido y Europa el próximo año, se encuentra una en España, el 18 de julio de 2026 en el Iberdrola Music. Será una de las pocas fechas confirmadas en todo Europa y la única en España.

Las entradas estarán a la venta el viernes 26 a las 12h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés, con precios desde 85 euros más gastos de distribución.

La etapa británica y europea de ‘The Black Parade 2026’ comenzará el 30 de junio en Liverpool y concluirá el 18 de julio en Madrid. Con sus dos primeros conciertos en el Wembley Stadium de Londres ya con aforo completo, la banda ha añadido una tercera noche en el icónico recinto el 8 de julio.

My Chemical Romance se reunieron en 2019, tras comunicar su separación en 2013. Su último trabajo, ‘Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys ‘, data de 2010. Bob Bryar, batería fundador de My Chemical Romance, falleció en 2024.

Lola Young / I’m Only F*cking Myself

Cuando ‘Messy‘ aún es una de las 100 canciones más populares del mundo, cuando aún es una de las 40 canciones más populares en Reino Unido, tenemos en nuestras manos un nuevo álbum de Lola Young. Puede parecer que Island quiera aprovechar el enorme éxito de popularidad de la británica, pero también es cierto que ‘I’m Only F*cking Myself’ es uno de esos álbumes de contenido muy sólido que sirven para asentar una marca. La de Lola Young como portavoz generacional, a sus 24 años.

El sucesor de ‘This Wasn’t Meant for You Anyway‘ es un álbum en el que habla de su (mala) suerte en las relaciones personales, de su adicción a la cocaína y de su propio viaje de salud mental.

Al margen de la presentación y despedida a modo de audio, el disco comienza con un himno hedonista y bisexual como pocos se han hecho, y termina con una balada descorazonadora. ‘F**K EVERYONE’ es una composición valiente y desinhibida como una desvergonzada canción de verano de Raffaella Carrá -a cuya voz incluso suena durante unos segundos-, solo que embadurnada de post-grunge e intención punk. «Solo quiero follar con tíos a los que no les guste y no les importe / solo quiero follar con chicas que no me quieran y no les importe».

También es muy sexual el reggae de ‘One Thing‘, con el que Lola Young ha querido hacer una de las canciones más liberadoras de su carrera, y lo ha conseguido. «Deja toda esa energía de polla grande para mi boca», osa decir.

Las cosas se van complicando después. Si ‘d£aler‘ es la narración de un día de resaca que resulta una pesadilla, el tramo medio del disco está plagado de canciones que son puro amor/odio hacia distintas personas con las que las cosas no han funcionado. No ha lugar para la paz con el modo en que grita en ‘SPIDERS’. ‘Walk All Over You’ está llena de rencor en frases como «¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? que tú me quisiste por tu ego y yo te quería por lo que eres tú». ‘SAD SOB STORY! :)’ celebra una ruptura que se ha producido, y así sucesivamente.

Todo este drama continuado, normalmente envuelto en un territorio grungero, está equilibrado por un par de composiciones más suaves. Con ‘Penny Out of Nothing’ ha querido hacer una especie de bossa psicodélica, aunque le ha quedado mucho más bonita ‘why do I feel better when I hurt you’, en la que entona el mea culpa. Lola Young elogia el modo en que el productor Solomonophonic (SZA, Remi Wolf) ha distorsionado guitarras, haciéndolas rugir, por ejemplo en ‘F**K EVERYONE’. El solo de guitarra en ‘CAN WE IGNORE IT? :(‘ es un delirio.

En general, ambos han dado con un disco de rock crudo y pasional, directo, nada sobreproducido para muy bien, como lo son las letras «en tu puta cara» de Lola Young. El disco resulta muy teatral, y el modo lo-fi en el que han grabado ciertas canciones emparenta con los trabajos más genuinos del DIY. Si ya ‘Not Like That Anymore‘ sonaba totalmente desgarrada, en ‘who f**cking cares?’, que habla sobre llorar con Radiohead, recuerda a la mismísima Kimya Dawson.

Confeti de Odio anuncia su fin

0

Confeti de Odio, el proyecto musical del cantante y compositor madrileño Lucas De Laiglesia, ha anunciado su disolución. En un comunicado de Instagram, Lucas explica: «Siento que ahora mi corazón y mente está mirando hacia otros horizontes creativos y, por respeto a todo lo que ha sido este proyecto, soy incapaz de hacerlo a medio gas. Voy a seguir haciendo música y muchas cosas más, y usaré esta cuenta de vez en cuando para seguir dando la tabarra con lo que voy haciendo».

Añade Lucas: «Han sido unos años fantásticos, nunca me hubiese imaginado que este proyecto llegase hasta donde ha llegado ni que me permitiese conocer a tantísima gente maravillosa. Estoy realmente orgulloso de todo el material que ha salido, de los conciertos y giras que hemos hecho y de haber conocido a personas que realmente se han visto reflejadas con las canciones del Confeti».

Confeti de Odio ha anunciado que habrá concierto de despedida «en mi día favorito del año y en mi ciudad», aunque no ha compartido más detalles. A continuación, bromea con realizar un «reunion show dentro de 20 años».

Confeti de Odio ha sido uno de los proyectos de indie-pop favoritos de los últimos años en el underground, gracias a su sonido guitarrero y personales letras inclinadas al «patetismo». Confeti de Odio ha firmado apenas dos discos, ‘Tragedia Española‘ (2020, nominado al Premio Ruido) e ‘Hijo del divorcio‘ (2022). También es autor de varios epés, entre ellos el querido ‘Quiéreme / Si me quiero’ (2019) o el reciente ‘CIELO1’ (2025), y de una enorme versión de ‘El Amor‘ de Massiel, previa a la de Rigoberta Bandini.

En paralelo al proyecto de Confeti de Odio, Lucas de Laiglesia, que es hijo de la conocida colaboradora de Telecinco Beatriz Cortázar, ha compuesto para otros artistas, de manera destacada para Amaia Romero, con la que ha colaborado en las canciones ‘Bienvenidos al show’, ‘Yamaguchi’ y ‘Quiero pero no’ con Rojuu.

Lucas es también integrante no fundador de la banda de indie-pop Axolotes Mexicanos, que además de haber desarrollado una interesante carrera propia, es el nombre invitado en ‘El fin del mundo’ de La La Love You, un enorme éxito que es quíntuple Disco de Platino en España.

‘La Tirana’ es el bolerazo de Mon Laferte y Nathy Peluso

0

En 1967 la cantante cubana La Lupe cantó ‘La Tirana‘, un apasionado bolero sobre la manipulación de un hombre, hoy identificable como un himno sobre el «gaslighting», aunque entonces esta palabra no fuera tan ampliamente usada como ahora.

Rimas como «Para mí es indiferente / Lo que sigas comentando / Si dice la misma gente / Que el día en que te dejé / Fui yo quien salió ganando» describían la libertad de una mujer que había vivido «el peor de los calvarios» pero que era culpabilizada. Ahora, Mon Laferte y Nathy Peluso rinden homenaje a ‘La Tirana’ en su nuevo dueto.

‘La Tirana’ de Mon Laferte y Nathy Peluso no es una versión, sino una canción original que recrea el sonido de bolero latino dramático de la pieza de La Lupe, escrita a medida de dos vocalistas e intérpretes que saben imprimir a la melodía la pasión y fuerza que requiere. Melodía e instrumentación suenan reverentes, sin mayor intención que la de reproducir el poderío de los boleros clásicos.

Mon y Nathy -que firman su primera colaboración- se consuelan mutuamente en esta tragedia romántica sobre dos mujeres «condenadas» a la soledad debido al miedo que suscitan en ciertos hombres. Es la historia clásica del amor machista, respondida desde el punto de vista femenino. Si Mon lamenta que «ese hombre no entiende, que también hay fragilidad en mí», Nathy concuerda, añade que «no hay hombre que se atreva» y ambas lloran sus «problemas de amor», aunque relativizan: «de peores problemas hemos salido». El drama de la canción es tan deliberadamente excesivo que roza lo almodovariano.

En ‘La Tirana’, Mon y Nathy expresan su desamor a los cuatro vientos, pero también lanzan un mensaje de sororidad («esto no va de competencia»), plantean sus requisitos («quiero a alguien seguro y con experiencia») y validan los sentimientos de la otra («te mereces un amor de verdad»). El resultado es un bolero atemporal, para suerte y desgracia de sus autoras.

El videoclip de ‘La Tirana’ fusiona elementos de ‘Cabaret’, ‘Los Caballeros las Prefieren Rubias’ y el mundo del vaudeville, según Sony Music. ‘La Tirana’ formará parte del próximo álbum de Laferte, ‘Femme Fatale‘, que se espera se ponga a la venta a finales de año.

Muere Diane Martel, directora de vídeos de Beyoncé, Miley, Britney… y de ‘Blurred Lines’

0

Diane Martel, directora de multitud de videoclips icónicos del pop estadounidense, algunos tan conocidos como ‘Genie in a Bottle’ de Christina Aguilera, ‘If I Ain’t Got You’ de Alicia Keys, ‘We Can’t Stop’ de Miley Cyrus o su obra más polémica, ‘Blurred Lines‘ de Robin Thicke; otros menos recordados pero que ayudaron a construir el paisaje pop de los 2000, ha fallecido a los 63 años a causa de un cáncer de mama. Martel murió el pasado 18 de septiembre, pero la noticia se ha revelado ahora.

Martel trabajó con Mariah Carey durante los 90, dirigiendo los vídeos de ‘Dreamlover’ y ‘All I Want for Christmas is You’, entre otros, y fue especialmente conocida por aliarse con artistas de hip-hop como Method Man en ‘What’s Happening’, LL Cool J en ‘4 3 2 1’, Nas en ‘Bridging the Gap’ o Eve en ‘Who’s That Girl?’.

Artífice también de vídeos menos recordados pero que seguramente has visto, como los de ‘Hold You Down’ de Jennifer Lopez, ‘Like I Love You’ de Justin Timberlake, ‘3‘ de Britney Spears o ‘Best Thing I Never Had‘ de Beyoncé, Martel continuó su trabajo en los últimos años colaborando con nuevas generaciones de artistas como Charli xcx (‘After the Afterparty’), The 1975 (‘Give Yourself a Try’) o Addison Rae (‘Obsessed’).

El videoclip de ‘Blurred Lines’ fue duramente criticado por sexualizar a las mujeres y contribuyó al declive de la carrera de Robin Thicke. Martel defendió la obra, explicando que era una sátira en torno a la misoginia de la letra de la canción, y que su intención había sido situar a las mujeres “en una posición de poder” y a ellos en un lugar de humillación.

Martel fue además directora creativa de la controvertida actuación de Miley Cyrus y Robin Thicke en los MTV Video Music Awards de 2013. Su última obra, estrenada este mismo año, ha sido el vídeo de ‘Ecstasy’ de Ciara.




Gorillaz en Madrid: parecía que no, pero sí

2

Puede que fuese por tratarse de un festival nuevo en Madrid, o por tener un cartel centrado totalmente en la música electrónica, o quizás se debiese al excesivo y cutre uso de la IA en su apartado artístico. El caso es que había serias dudas sobre la veracidad del “único concierto de Gorillaz fuera de Reino Unido en 2025”, tal y como fue promocionado por la organización. Al final, no solo se cumplió, sino que superó todas las expectativas.

Maceo Plex o Reinier Zonneveld eran algunos de los DJs que conformaban la mayoría del evento, aunque el grupo británico es al que han dado más bombo. Tanto, que la jornada ha llegado a ser bautizada con el título de ‘Pulse of Gaia presents Gorillaz’. El proyecto post-Blur de Damon Albarn está a punto de cumplir 25 años y de sacar su nuevo y prometedor disco, ‘The Mountain’. Sin embargo, su actuación en Madrid se ha sentido desde el principio como algo de última hora. Como si no formase parte del rollout, por así decirlo. Y seguramente este sea el caso. Aun así, Albarn se puso su uniforme de dictador -literalmente- y dio un espectáculo que fue tanto un repaso a ese cuarto de siglo en activo como una fuente de sorpresas.

El setlist dio protagonismo a los dos primeros trabajos de la banda, mientras que proyectos como ‘Song Machine’ o ‘Cracker Island’ fueron ignorados completamente. Del resto de discos, highlights como ‘On Melancholy Hill’ o ‘Andromeda’. Una pena que, pese a estar este en el recinto, no sonase la canción con Thundercat. Al hablar de Gorillaz, se suele dar protagonismo al apartado visual. Sí, 2-D, Murdoc, Noodle y Russell y sus aventuras eran una constante en las pantallas. Sin embargo, la verdadera magia entraba por las orejas. ‘The Happy Dictator’ sonaba tan luminosa que cualquiera habría firmado para irse a vivir a ese “happy world” sobre el que cantan Sparks. ‘O Green World’, por otro lado, intercalaba el sonido acústico de un piano de cola con la caótica amalgama de clicks electrónicos y guitarras que separaba cada verso. Muy rock ‘n’ roll, en definitiva. A veces, como en esta última o en ‘Rhinestone Eyes’, las melodías principales estaban de fondo, pero los cantos del público se encargaban de traerlas al frente.

Damon fue una figura desconcertante. En ocasiones, daba la impresión de que habría preferido estar tomándose un té en su casa. A la vez, se mostraba con la actitud de un niño que podía hacer lo que quisiese en el escenario. Y claro que podía. Le hizo gracia traducir ‘Last Living Souls’ como “Las Últimas” y se le ocurrió volver a empezar la canción ’19-2000’ tras estar jugando con una máscara de Noodle que había obtenido del público. No sé cómo de rentable ha sido para Albarn coger un vuelo a Madrid para un concierto delante de 17.000 personas, pero está claro que se lo curró. Bootie Brown apareció para rapear en ‘Stylo’ y asumir el protagonismo durante ‘Dirty Harry’, durante la que Damon permaneció fuera del escenario. Esto era esperable, más o menos.

Lo que nadie vio venir fue la aparición de Pos (De La Soul) en ‘Feel Good Inc.’. “Día de suerte”, exclamó Albarn antes de darle un abrazo al legendario rapero. No sería la última colaboración de la noche. Poco después, Trueno salía al escenario ante las miradas confundidas del público para la inédita ‘The Manifesto’, que no podría tener un nombre más apropiado. Es difícil decir la duración exacta del tema, pero debe ser uno de los más largos que hayan hecho nunca Gorillaz. Este empieza como un bop veraniego para convertirse poco a poco en un torbellino de coros e instrumentos típicos de la música hindú. Por último, Sweetie Irie irrumpió en el escenario para su particular versión de ‘Clint Eastwood’: “¿Alguien ha dicho reggae?”, exclamó. Después de conciertos como este, la batalla para salir de la Ciudad Universitaria de Cantoblanco es lo de menos.

Thundercat estaba todavía más desubicado que Gorillaz, que al menos coquetean con la electrónica de vez en cuando. Al músico estadounidense le dio igual. Él se presentó con su bajo, junto a su teclista y batería, y se dispuso a dar un concierto que tenía más de jam que de otra cosa. Con su durag de Dragon Ball, en honor a la canción que también sonó, Thundercat era una fuente de buen rollo y pasión, disfrutando cada puntada en las cuerdas. En su piel, tatuajes con Pikachu, la cara de Mac Miller o su propio logo. Mientras, alguien grabando el concierto con la Nintendo DS. Allí ya estábamos todos. El virtuosismo del estadounidense al bajo empezó como algo por lo que tener la boca abierta, pero poco a poco fue convirtiéndose en un nivel demasiado largo de Super Mario Kart. Cada canción tenía su outro instrumental improvisada y era fácil desconectar en esos momentos. El final con ‘Them Changes’, por otro lado, hizo que todo mereciese la pena.

En cuanto al resto del festival, luces y sombras. Es la primera vez que recuerdo asistiendo a un festival sin pulseras cashless, lo cual es aceptable. Las pulseras pueden dar problemas en caso de grandes aglomeraciones y hacer cola para recargarlas es un verdadero suplicio. Puntos de agua potable: check. Pantallas enormes en el escenario principal: check. Variedad de puestos de comida… ya tal. La cola que había para pedir comida en el supuesto “food court” que habían organizado era un infierno. ¿Por qué? Solo había un establecimiento. Con razón, alguien describió lo que estaba pasando como “patético”. La gran pega que se le puede poner a una velada que resultó mejor de lo que nadie esperaba.

Madrid necesita urgentemente otro Brava

0

Lo primero que hacía la gente cuando te la encontrabas en Brava era justificar por qué había ido a un festival vinculado con fondos israelíes. Yo también empezaré por ahí: he ido a Brava porque después de 22 años en esto del periodismo musical, era la primera vez que la noticia musical estaba en mi pueblo. A veces la he buscado, pero nunca estuvo tan claro. Eso y que ver esas hordas de maricas en el Recinto Ferial donde celebré todos mis cumpleaños adolescentes era algo que hasta me dolía perderme.

La llamada al boicot ha sido un rotundo fracaso. Hace unas semanas titulaba ABC que los festivales de KKR han subido de asistentes y Brava no se ha resentido siquiera del cambio de recinto a Torrejón de Ardoz. De hecho, el último tren te acerca a Atocha en 20 minutos: llegas al centro de Madrid más rápido que desde Ifema. Ni siquiera la peor campaña de comunicación que recuerdo a un festival les ha perjudicado. Fuera de las redes sociales, parece que a nadie le ha importado que artistas del tamaño de Villano Antillano desaparecieran del cartel sin hacer mención de ello; ni la negativa a responder preguntas de la prensa (¿cuán siniestra pudo ser la reunión en la que se decidió eso?), ni esa única condena, atropellada, del genocidio en Gaza el mismo día que empezaba el evento. «Si hubieran hecho el comunicado de esta mañana hace un mes, me habría ahorrado muchas dudas», me dijo un conocido.

El éxito de Brava no se explica por su cartel, sino por el espacio seguro que representa. En un Madrid a veces hostil, de voto eminentemente conservador, gobernado por una sionista anti-trans cada día más perturbada, el público LGTBIQ+ necesita lugares donde expresarse. Festivales donde ser una misma. Ver los Cercanías plagados de gente vestida de rosa (era el «dress code» del viernes), ver todo el andén de la estación lleno de gente vestida de rosa me pareció -voy a decir esa palabra- muy bonito. Ojalá el festival pueda desvincularse de sus fondos israelíes y seguir su camino al margen de ellos. No somos tan modernos como Barcelona: Madrid necesita urgentemente algo como Brava.

También sería necesaria una mejora en la organización. La primera jornada estuvo marcada por el caos, y no solo porque lloviera (chispeó un rato). El viento produjo problemas técnicos en las pantallas de La Casa Azul, que suspendieron nada más empezar. Allí nadie comunicó nada: de nuevo, el obscurantismo. También el aire conllevó un retraso a Miss Caffeina, que se vieron obligados a recortar nada menos que unas 4 canciones. Chanel salió media hora tarde y de hecho hubo quien llegó a dudar que fuera a actuar. Durante una larguísima hora, resultó que no había shows en ningún escenario. Solo el buen rollo imperante y la complicidad en el ambiente impidieron que aquello se convirtiera en una revuelta tamaño Festimad.

Miss Caffeina salvaron la noche con un sonido excelente: cada línea de guitarra y cada riff de teclado rugía. Alberto luce una voz estupenda y los clásicos del grupo aparecen renovados al detalle. Ahora ‘Oh! Sana’ tiene una interpolación de ‘Beat It’ de Michael Jackson, y ‘Cola de pez’ de la parte de Mel C de ‘Wannabe’ de Spice Girls. El grupo ha integrado ya su nuevo single ‘Debería estar brillando’, tuvo que dejarse en el tintero el estupendo nuevo single ‘Que seas feliz’, pero el público al menos sí lo pudo dar todo con ‘Venimos’, ‘Prende’ (sus dos temas más sexuales), ‘Merlí’ y ‘Mira cómo vuelo’. Fue una pena que también tuvieran que prescindir de ‘Reina’, más en un lugar como Brava, lleno de las mismas.

Chanel salió a las 22.10 acompañada de un grupo de bailarines y bailarinas que no dejó de darlo todo. Las últimas canciones de la artista destacan por su intención casi exclusivamente percutiva. Los beats que «token» y «reboten» son lo más importante de producciones como ‘Antillas’, no tanto las melodías; se nota que Chanel era antes que nada bailarina. La artista estrenó su próximo single ‘Matahari’, en la línea de lo último que ha venido haciendo, y dejó para el final ‘Clavaíto’, que suena con Abraham Mateo pregrabado, y ‘SloMo’, que sí incorpora la coreografía realizada en Eurovisión en contra de los rumores. Chanel llama a sus fans M&M’s por constar de «mujeres y maricones». De nuevo, el Brava era su hábitat natural.

Mi última hora en Brava la dividí entre Ms Nina y Anastacia, dos propuestas que no podían ser más diferentes. Ms Nina hizo en bragas un concierto muy disfrutón, lleno de hits como ‘Los Ángeles’, recordando que ‘Revolea’ es «mover el ojete» o que ‘Tristechonda’ es sobre «estar triste y cachonda». Ni triste ni cachonda, Anastacia ejerció como buena cabeza de cartel, con una solvente banda de músicos y coristas, que no dependía tanto de lo performativo como algunos compañeros de escenario. Fue un buen concierto de pop-rock con algún tinte disco, en el que ‘Left Outside Alone’ fue dejada para el final. Consciente de que estaba en una suerte de fiestas de pueblo, en las que no todo el mundo había ido a verla a ella, integró un popurrí interpretado por su banda, en el que sonó ‘Vogue’, ‘This Is How We Do’ y hasta un tema de Backstreet Boys.

El merecido éxito de ‘WHERE IS MY HUSBAND!’ de RAYE

2

Al tiempo que ha anunciado una gira que la traerá a Barcelona, nada menos que al Palau Sant Jordi el próximo año (entradas a la venta esta semana), RAYE presenta nuevo single. El primer adelanto de su segundo álbum se llama ‘WHERE IS MY HUSBAND!’ y es tan bueno como su debut ‘My 21st Century Blues’.

La letra de ‘WHERE IS MY HUSBAND!’ es todo un circunloquio alrededor del nombre de la canción, que se pregunta por qué los chicos guapos están esperando a que ella se haga vieja. Menciona las APPS y los típicos vestidos de cremallera que no te puedes desabrochar sola a las 2 de la mañana.

La canción se define como «una oda atrevida pero sincera a la búsqueda de RAYE de su pareja ideal», con influencias funk, R&B y soul-pop. El tema, que podría haber aparecido en el ‘Back to Basics’ de Christina Aguilera, cuenta con un divertido vídeo que supone todo un homenaje a las girl groups de los años 60. De hecho, acompañada de coristas, RAYE luce como una Supreme. La búsqueda infructuosa de marido está llena de humor y guiños a otras obras pop.

‘WHERE IS MY HUSBAND!’ está siendo un éxito. El tema ha llegado al puesto 48 en el Global de Spotify, siendo su mejor debut y además es top 29 en el Global de Apple Music. La canción está siendo especialmente un éxito en Reino Unido, donde aspira a un top 5. La cantante lo ha celebrado en redes con lágrimas en los ojos.


Todas las novedades en Ready for the Weekend

Lady Gaga tampoco puede con Florence Welch en nuestro top 40

0

Florence + the Machine tiene bien amarrado el número 1 en JENESAISPOP. ‘Everybody Scream’ ocupa la primera plaza por 4ª semana consecutiva, esta vez conteniendo a Lady Gaga en el top 2. ‘The Dead Dance’ ha obtenido el 32% de los votos en las Stories de Instagram, mientras Florence ha llegado al 45%. Muy lejos de ambas quedan Suede y Saint Etienne. Otras entradas destacadas han sido las de Wolf Alice y Amor Líquido con Las Petunias. Deftones rondan el top 20. Ya podéis escuchar cómo ha quedado el top 40, junto a las 10 nuevas candidatas, en Apple Music.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 4 Everybody Scream Florence + the Machine Vota
2 2 1 The Dead Dance Lady Gaga Vota
3 3 1 Dancing with the Europeans Suede Vota
4 4 1 Brand New Me Saint Etienne, Confidence Man Vota
5 2 2 2 Mind Loaded Blood Orange Vota
6 6 1 Just Two Girls Wolf Alice Vota
7 7 3 3 Tears Sabrina Carpenter Vota
8 4 4 2 Sayonara KNEECAP, Paul Hartnoll Vota
9 9 9 2 Fineshyt Amaarae Vota
10 5 5 3 The Sofa Wolf Alice Vota
11 11 1 No seré una estrella Amor líquido, Las Petunias Vota
12 14 12 2 What Is the Reason for It? David Byrne, Hayley Williams Vota
13 11 3 6 Callaíto Alizzz Vota
14 12 8 3 Obsession Oliver Sim Vota
15 20 15 2 Elegante La Paloma Vota
16 23 4 4 Don’t Click Play Ava Max Vota
17 6 1 6 The Subway Chappell Roan Vota
18 21 18 2 The Jamie Oliver Petrol Station CMAT Vota
19 19 1 milk of the madonna Deftones Vota
20 16 3 4 Jealous Type Doja Cat Vota
21 8 8 3 Da me Bad Gyal Vota
22 25 15 3 SexOnTheBeat ADÉLA Vota
23 40 13 3 Math Equation Austra Vota
24 19 19 2 Morir en primavera JUVENTUDE Vota
25 27 10 8 place of my own Purity Ring Vota
26 3 3 4 Strange Things Happen Alison Goldfrapp Vota
27 17 2 8 End of Summer Tame Impala Vota
28 22 6 5 Fast Demi Lovato Vota
29 10 6 7 Dream Night Jamie xx Vota
30 18 9 6 Candy from a Stranger Jens Lekman Vota
31 13 9 5 Dust Bowl Ethel Cain Vota
32 24 14 3 back to friends sombr Vota
33 32 27 3 Statue in the Square Kae Tempest Vota
34 33 11 7 Sugar Sweet Mariah Carey, Shenseea, Kehlani Vota
35 15 1 10 malibU rusowsky Vota
36 30 1 19 Pipe dream Guitarricadelafuente Vota
37 28 3 24 End of the World Miley Cyrus Vota
38 29 2 33 M.A.P.S. Amaia Vota
39 31 1 21 What Was That Lorde Vota
40 37 7 6 Kiss It Kiss It Reneé Rapp Vota
Candidatos Canción Artista
Here All Night Demi Lovato Vota
Words Big Thief Vota
Soledad Belén Aguilera Vota
Unconditional JADE Vota
Secrets Miley Cyrus Vota
Invisible Thread The Divine Comedy Vota
Cómo pensarte mal Teo Planell Vota
Take a Drive Rex Orange County Vota
Stay on Me Sophie Ellis-Bextor Vota
Can You Feel It Floodlights Vota

Vota por todas las canciones que te gusten

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Morrissey cancela conciertos tras amenaza de muerte

0

Un hombre de 26 años llamado Noah Castellano ha sido detenido por amenazar de muerte a Morrissey. La amenaza ha tenido lugar en Bluesky, siendo posteriormente borrada.

El 4 de septiembre, habría puesto este mensaje: «Steven Patrick Morrissey, cuando actúes en el TD Place aquí en Ottawa la próxima semana, en la noche del 12 de septiembre a las 9 de la noche, estaré presente en el local entre la audiencia e intentaré dispararte muchas veces y te mataré con una gran pistola que poseo legalmente».

Tras pagar una fianza de 5.000 dólares, Noah Castellano ha sido puesto en libertad a la espera del juicio.

El concierto de Ottawa se desarrolló con normalidad. Sin embargo, Morrissey sí ha decidido cancelar este fin de semana en Connecticut y Boston «debido a los hechos recientes, por abundar en la precaución y la seguridad tanto del artista como de la banda». El cantante agradece «la comprensión» de sus seguidores.

Morrissey ha sido noticia recientemente por negarse a tocar para la ultraderecha británica, con la que ha coqueteado ideológicamente. Ha respondido a una petición de Reform UK que él, es apolítico.

TRIQUELL / Paco Deluxe

TRIQUELL ha expresado la consigna «Kill Your Idols» en una reciente entrevista, decepcionado con la deriva sionista de Radiohead y la misoginia de The Weeknd. Irónicamente, su música, concebida por él junto a un grupo de compositores y productores del underground catalán a la manera de un colectivo, bebe de tantas y obvias referencias, sobre todo internacionales, que estas saben a idolatría.

Esto, por un lado, enriquece su propuesta y la diferencia de la norma. Pocos artistas catalanes suenan tan evidentemente influenciados por diferentes expresiones del pop internacional, pasado y presente. Pocos ponen tanto empeño en que el nivel de sus producciones se equipare al de las referencias. Pocos lo logran. En ‘Paco Deluxe’ la tensión entre ofrecer un producto original y excesivamente reverente es constante. Pero el finalista de ‘Eufòria’ va a por todas.

De esta manera le salen canciones espectaculares como ‘Procura’, que reconoce estar basada en ‘Numb’ de U2 (Cesc Triquell es nacido en el año 2000), pero que no es una mera imitación, sino una producción llena de ideas interesantes y cautivadoras. ‘333’ es irregular, ya que por un lado su elegante producción de amapiano es refrescante. Sin embargo, su coda podría parecerse menos a la de ‘Escapism’ de RAYE, un éxito global no tan antiguo.

Hay otra tensión en ‘Paco Deluxe’, la manera en que las graciosas y personales letras de TRIQUELL -que no solo hablan de amor, sino también de conflictos emocionales o de su visión del mundo- dialogan con las ambiciosas y mutantes producciones. Sus frases rapeadas a veces caen en el exceso, como demuestra ‘Memòria sobre la necessitat d’entrar en una fase de relaxació i consciència absoluta’. Otras veces, los conceptos son maravillosamente únicos, como el de ‘Loli Country Club’, la historia de una mujer marginada en el siglo XIX que pasa del country al rock y de ahí al dubstep sin pestañear.

El elevado nivel de las producciones consigue que ‘Ghabbo’ ya no sea tan fresca como ‘Jugular’ (de su debut ‘Entre fluids‘). En su lugar, ofrece una pieza más elaborada y una siniestra, a la par que divertida, crítica al capitalismo, que incluye rimas marca de la casa como «li doni qui li doni, anem de party a Sant Celoni». Es llamativa la dirección industrial y oscura de muchos cortes de ‘Paco Deluxe’, por ejemplo en la inicial ‘Em torno boig’, una apertura apabullante, o la mencionada «Memòria». El contraste con las baladas, como la etérea ‘Masovar’, se hace necesario.

Sin embargo, la sencillez de ‘Road Trip’ vuelve a brillar en dos de las mejores pistas de ‘Paco Deluxe’, curiosamente las dos colaboraciones femeninas. El indie-pop de ‘No estic per mí’ con Maria Jaume, en su aproximación al sonido de Empire of the Sun, es precioso. ‘Paradigma’, con Meritxell Neddermann, cierra ‘Paco Deluxe’ recordando a las incursiones pastorales de MGMT. Ese ir y venir entre la «ironía, la emoción, la nostalgia y la fumada del siglo», define la propuesta de ‘Paco Deluxe’.

‘El cautivo’: la fantasía de Amenábar sobre Cervantes es un desastre

Desde el principio de los tiempos, el hombre ha necesitado contar historias, tanto para comprender el mundo como para conocerse a sí mismo. Sobre el inmenso poder de la ficción para iluminarnos en los momentos más oscuros quiere hablar ‘El Cautivo’, el último largometraje de Alejandro Amenábar.

El filme presenta a Miguel de Cervantes en 1575, el año en el que fue encarcelado en Argel, donde permaneció prisionero durante un lustro entero. Allí, los reclusos como él pasaban sus días sometidos a las órdenes del despiadado Hasán, el Bajá de la ciudad. Gracias a su talento e imaginación para inventar relatos, no tardó en convertirse en una figura popular entre sus compañeros de cautiverio, a los que fascinaba con sus narrativas.

Durante la primera parte, Amenábar parece centrarse en la heroicidad de crear mundos inventados y libres para escapar de una realidad opresiva y violenta. Un acto que la película reivindica tomándose la licencia creativa de reconstruir la vida personal del más célebre escritor español. No reside ahí el problema de ‘El cautivo’, sino en su manera tan extraña de hacerlo. Desde el primer plano, el cineasta propone una estética que intenta ser históricamente rigurosa, pero cuyo acabado televisivo de cartón-piedra termina imponiéndose en todo momento. Esta búsqueda, en vano, de realismo choca de lleno con un guion desenfocado, que no tiene claro qué es lo que quiere contar ni cómo.

En cierto momento, la cinta se olvida de ese ímpetu creativo y esa ansia de libertad que motiva al protagonista para enzarzarse en una estrambótica trama pseudo-romántica completamente problemática. Es aquí cuando las deficiencias de la película se hacen más evidentes, especialmente en la construcción de los personajes, que son meros títeres sin ningún tipo de profundidad al servicio de una historia propia de un fanfic adolescente. La relación entre Hasan y Cervantes no solo está mal desarrollada sino que es, directamente, un disparate incomprensible.

¿Quién fue Miguel de Cervantes? ¿Cuáles eran sus inquietudes? ¿Cómo llegó a convertirse en una de las figuras más importantes de la literatura universal? Son preguntas que ‘El cautivo’ no ofrece el más mínimo interés por responder. En cambio, Amenábar solo quiere crear una polémica ridícula haciéndolo homosexual (como si esto fuese realmente polémico) y olvidándose de todo lo demás. Para ser verdaderamente provocadora, necesita mucho más que una trama gay: necesita un propósito y un riesgo que el director nunca está dispuesto a tomar, ni visual ni narrativamente.

El mundo que crea ‘El cautivo’ carece de lógica interna. Argel en 1575 se nos presenta en una primera instancia como un lugar hostil y cruel, para más tarde descubrir que estamos ante el epítome de la libertad sexual, con orgías homosexuales ocurriendo en prácticamente cada rincón, desconocidos paseando y lanzándole besos a Cervantes y hombres travestidos pululando por sus calles como si estuviéramos en Chueca, 2025. Además, todos los personajes, aunque en un principio rechacen cualquier asunto LGBTQ+, no tardan en convertirse finalmente en aliados de la causa. En Argel, 1575, recordemos.

No hay absolutamente nada reprochable en reescribir la historia y fantasear con ella, de hecho, hay películas maravillosas que han salido más que victoriosas de esta tarea, pero hay que saber cómo hacerlo. El gran Derek Jarman, por ejemplo, creó una fantasía queer en el siglo XIV con ‘Eduardo II’. La diferencia es que el cineasta británico utilizó el tono adecuado para ello, abrazando el camp y lo kitsch, estableciendo desde el principio unos parámetros estéticos congruentes. Amenábar utiliza un lenguaje visual cercano a un episodio de ‘Águila Roja’ y una solemnidad culebronesca que tiran por tierra cualquier indicio de subversión que conceptualmente su película pudiera tener.

En ‘El cautivo’ vemos a un cineasta artísticamente perdido y a unos actores que no entienden lo que tienen que hacer y decir. El resultado es más parecido a una función de teatro amateur de una asociación LGBTQ+ de Malasaña que a una producción cinematográfica de 15 millones de euros.

‘Tonto por ti’ de Leire Martínez y Abraham Mateo no es tan pija

1

Unidos en su papel de jurado de Operación Triunfo 2025, Leire Martínez y Abraham Mateo publican single conjunto, ‘Tonto por ti’.

‘Tonto por ti’ es una simpática composición sobre dos «pijitos de Madrid» que se atraen. Como señala Raquel Peláez en su libro ‘Quiero y no puedo: Una historia de los pijos de España‘, ser pijo puede ser un asunto espiritual tanto como económico. En el caso de ‘Tonto por ti’, parece que es económico, porque los protagonistas no solo son pijos, sino que, además, lo transmiten en su acento.

Hecha esta importantísima reflexión, ‘Tonto por ti’ no es la producción más pija de Abraham Mateo, ni la más sofisticada. Allí donde en ‘Clavaíto‘ se creció, en ‘Tonto por ti’ entrega, junto al co-productor Fectro, una obra estridente y gritona, marcada por una producción vocal horrible, y trufada de efectismos innecesarios que engullen las voces en la mezcla.

‘Tonto por ti’ salva los muebles por dos razones. En primer lugar, la composición es eficiente y pegadiza, tanto como un single de La Oreja de Van Gogh o de La La Love You, a cuya propuesta recuerda enormemente. La fusión de sintetizadores ochenteros y melodías pop-punk de ‘Tonto por ti’ es la misma o muy parecida que la de los autores de ‘El fin del mundo’.

En segundo lugar, la clave de ‘Tonto por ti’ no es que sus protagonistas sean pijos, sino por supuesto su atracción, y la manera tan identificable y realista en que la expresan. ‘Tonto por ti’ une varios significantes juveniles -fiesta, alcohol, motos- y con ellos ofrece un gracioso aunque nada misterioso ni sutil retrato de la tensión sexual adolescente. Él se pone nervioso cuando ella le «enseña lo dientes», a ella le tiemblan las piernas con su «chulería al andar». Donde acaban, hay que ser tonto para no adivinarlo.

The Divine Comedy / Rainy Sunday Afternoon

La premisa de que «se puede preferir a Rachmaninov sobre los Rolling Stones, y a Alan Bennett sobre ‘Batman Returns'» continúa marcando la carrera de Neil Hannon. Así aparece en su página web. Ajeno a cualquier revival posible del Brit Pop, pues lo suyo es más sentarse al piano y conectar, como mucho, con un romántico tipo Richard Hawley o Paddy McAloon, el artífice de Divine Comedy llega a su disco número 13.

‘Rainy Sunday Afternoon’ es un álbum que se pregunta por el paso del tiempo y por la muerte a través de su propia vida y de obras ajenas. El single ‘Achilles’ es el cruce entre ambas cosas, pues se inspira en un poema sobre Aquiles que Patrick Shaw Stewart escribió en 1915, dos años antes de morir. Y por otro lado, en el mismo se refiere a un hombre de 53 años con el que Neil se cruza. «Su mente consentida se convierte en pensamientos de mortalidad», dice. O también: «un día no seré nada, qué extraño será sentirlo». Spoiler: Hannon tiene a día de hoy 54 años.

La muerte ha estado presente en el entorno de Hannon. ‘The Last Time I Saw the Old Man’ es un relato tristísimo y detallado del modo en que su padre, enfermo de alzhéimer, fue decayendo hasta morir. La letra es muy dura hablando de alguien que no se puede mover y apenas te reconoce, que no entiende las fotos que le enseñas, o que habla «en círculos cada vez más decrecientes». El tema -intrigante, más que apesadumbrado- se le había atascado a Neil, hasta que lo pudo terminar en el viejo piano del lugar donde se crió. Así, cerró un círculo.

No puede haber disco de Divine Comedy sin humor y ese «hombre viejo» se contrapone a continuación con un hombre que se convierte en silla. Y ese ya no es su padre. El niño que tanto corría y ahora se ha convertido en mueble en ‘The Man Who Turned Into a Chair’ es Neil. Exactamente el Neil que critica su mujer cuando ve demasiados partidos de cricket. El coro, tan misterioso para revelar esta tontería, es pura sorna.

A continuación, Hannon recuerda que aún quiere a su esposa (‘I Want You’) pese a algún conflicto (la muy 70’s ‘Rainy Sunday Afternoon’). Y luego presenta un tema dedicado a su hija, sobre el día que se fue de casa, y que incluye coros de la misma Willow (‘All the Pretty Lights’). Solo una de las múltiples canciones que cuentan con correctos arreglos de cuerda y percusiones, grabados con la ayuda de Andrew Skeet, también multiinstrumentista y corista. ‘Rainy Sunday Afternoon’ vuelve a ser un buen trabajo en equipo en ese sentido, con una generosa docena de músicos convenientemente acreditados.

La segunda parte del álbum introduce números de musical, inconscientemente influidos por su trabajo en ‘Wonka’ (‘Down the Rabbit Hole’), y una suerte de canción política latina que responde al nombre de ‘Mar-A-Lago by the Sea’. Podría haber sido un bolero descorazonador si no fuera porque menciona a los «fascistas» e imagina a Trump saliendo de la cárcel… pero solo porque haya estado antes dentro. Melódicamente una de las más inspiradas, ojalá adelante futuros trabajos.

Ha merecido la pena, en este caso, reseñar las canciones del álbum en orden porque, sin pretender ser un trabajo conceptual o narrativo, hay que destacar que tras este viaje familiar y social, ‘Rainy Sunday Afternoon’ se cierre con un tema llamado ‘Invisible Thread’. Una despedida triste, que deja un poso optimista:

«Cuando sea el momento correcto nos iremos
extenderemos nuestras pequeñas alas y volaremos
no necesitaremos razón de ser, llora si quieres llorar
esto no es un adiós
siempre habrá un hilo invisible entre tú y yo».

Seguro que Neil está pensando en su padre, en su esposa, en su hija… afrontando el síndrome del nido vacío. A mí me gusta pensar también que está pensando en nosotros, su audiencia desde los tiempos de ‘Generation Sex’.

Es un ‘Alivio’ que Nacho Vegas siga explorando

6

Nacho Vegas ha anunciado que su noveno disco verá la luz en enero de 2026, cuatro años después del último, ‘Mundos inmóviles derrumbándose‘ (2022). El primer adelanto, ‘Alivio’, muestra una faceta diferente del asturiano, a la vez que «da pistas sobre la búsqueda y reflexión de las cosas (semi)preciosas de las que trata» su nuevo álbum.

‘Alivio, nuestra Canción del Día este sábado, fue concebida durante un baño de Vegas en la Playa de San Lorenzo, y escrita en torno a una frase de William Burroughs, «Quizá todo placer no es más que alivio». Detonó la composición de ‘Alivio’ el contacto de Vegas con un cormorán -una ave acuática- situado bajo el agua. El pájaro acarició a Vegas y el artista empezó a meditar sobre «el placer como alivio y la belleza del mundo representadas en el vuelo de esas elegantes alas negras».

‘Alivio’ no es tan sesuda como suena, sino que es una canción de fondo ligero y pop, pero de vestiduras blues y folk, aunque tan poética como de costumbre. Vegas reflexiona sobre la condición humana, sobre el conflicto entre necesitarse, amarse y odiarse, sobre «lo poco que somos» en la inmensidad del universo, mientras el tiempo y el viento continúan su curso.

Es un ‘Alivio’ además que Nacho Vegas siga explorando nuevos caminos musicales: en ‘Alivio’ los arreglos de cuerdas, percusiones y guitarra eléctrica dibujan una probable fusión entre los estilos de Calexico y Nick Cave, por situarla en alguna coordenada concreta. Tiene algo de country orquestal, algo de folk pastoral, algo de Louisiana blues, y todo de Nacho Vegas.

‘Alivio’ se presenta con un videoclip dirigido por Jordi Santos, cuya visión «nos invita a conocer la calma de Nacho en armonía con la naturaleza, escenario donde también irrumpen, inevitablemente, pensamientos más oscuros». «En esta pieza», indica la nota de prensa, «vemos al artista en una búsqueda íntima junto a su otro yo, que a veces encuentra respuestas en otro tipo de paraísos».

BRAVA condena el genocidio en el último minuto

0

El vínculo societario de BRAVA Madrid con KKR, el fondo de inversión con lazos en Israel, ha estado en boca de todos en los últimos días, a medida que se ha ido acercando el inicio del festival, que empieza hoy.

El silencio sepulcral de BRAVA Madrid en torno a la polémica había desconcertado a sus seguidores. Muchos han decidido devolver sus entradas en los últimos días o semanas. Paralelamente, artistas que estaban confirmados en el cartel, como Villano Antillano, han desaparecido de la programación de manera misteriosa.

A horas de abrir sus puertas, BRAVA Madrid ha decidido emitir un comunicado en el que condena el «genocidio» que se está perpetrando en Gaza, y en el que niega cualquier vínculo «comercial o económico con el Estado de Israel». Además, comparte banderas de Palestina con la consigna «Free Palestine».

BRAVA Madrid se desvincula totalmente de Israel y explica que el festival «pertenece a Superstruct Entertainment, que a su vez es propiedad de diversos inversores, entre ellos KKR, un fondo estadounidense que participa en numerosas compañías de muy diversos sectores y territorios». «Ninguno de nuestros inversores tiene influencia alguna en las operaciones del festival», indica, «y todas nuestras decisiones se toman en función de los intereses de nuestros fans, artistas, socios y colaboradores».

BRAVA señala que «todos los ingresos y beneficios de BRAVA Madrid permanecen íntegramente en nuestra compañía y se reinvierten en el desarrollo de los festivales», palabras que recuerdan a las compartidas por el Sónar en su propio comunicado.

BRAVA, como decimos, arranca hoy, con un cartel que incluye a Anastacia, Olly Alexander, Melanie C, A*Teens, Chanel, Miss Caffeina, Ojete Calor o Julieta.

Los festivales con fondos israelíes, a debate en Revelación o Timo