Inicio Blog Página 432

La venta de entradas a conciertos en España subió un 14% en 2021

1

La Asociación de Promotores Musicales (APM), principal representante de la industria de la música en vivo en España, ha publicado su informe anual de facturación. El informe desvela que la industria de la música en vivo española facturó 157.637.491 millones de euros en venta de entradas en 2021, apenas un 13,7% más que en 2020, el año de la crisis. En otras palabras, la venta de entradas a conciertos en España subió en 2021.

No obstante, la PAM advierte que «a pesar de la tímida recuperación, los datos del sector en 2021 quedan todavía muy lejos de la recaudación registrada antes de la pandemia del Covid-19, cuando se superaron los 300 millones de recaudación, concretamente 333,9 M€ en 2018 y 382,5 M€ en 2019».

Fue en agosto, con la ampliación de aforos y la celebración de los primeros eventos multitudinarios, cuando la venta de entradas empezó a recuperarse en nuestro país. El parte informa que «durante el último trimestre de 2021 se registraron cifras propias de los años anteriores a la pandemia, llegando en diciembre a casi 30 millones de euros en facturación, una cifra récord que confirma la tendencia al alza de la industria en 2022″.

Por comunidades autónomas, Catalunya fue la que más facturó, con 36.7 millones de euros. Le siguieron Andalucía con 26.1 millones de euros; la Comunidad de Madrid, con 21.874.128 euros y la Comunitat Valenciana, con 11.9 millones de euros. Andalucía y Madrid se encuentran entre las comunidades autónomas que presentaron peores balances en 2021 que en 2020.

Por provincias, Barcelona (25.633.414 €) seguida de Madrid (21.874.128 €) lideraron la lista. Unas cuantas bajaron de dos cifras como Valencia (6.746.875,13 €), Gerona (6.797.916,28 €) o Sevilla (5.198.323,21 €), y otras no alcanzaron el millón cómo Albacete (964.765,00 €), Huesca (964.765,00 €) o Álava (909.447,95 €).

Los directos más exitosos

El top 10 de giras nacionales e internacionales lo encabeza Dani Martín con 127.766 asistentes en 11 conciertos, seguido de José Luis Perales, con 111.933 espectadores en 37 conciertos y Aitana, que reunió a 105.268 fans en 31 conciertos.

En cuanto al ránking de Festivales de Ciclo, Marbella Starlite ocupa el primer lugar con 99.737 espectadores, seguido de Marenostrum Fuengirola, con 81.556 asistentes y el Festival Jardins Pedralbes, que consiguió reunir a 76.674 personas.

dani ofrece un gran antídoto contra el miedo en ‘Ceras rosas’

1

dani se ha convertido en uno de los talentos más prometedores de nuestro país gracias sobre todo a lo que siguen sonando las canciones de su debut ‘veinte’. ‘Si te vas’ suma 2 millones de streamings y ‘Lágrimas’, más de un millón también.

Además, nos ha tenido de lo más entretenidos últimamente gracias a algún remix de La Casa Azul, a la colaboración con el francés Oscar Anton, a su participación en el último disco de Joe Crepúsculo ‘Trovador tecno’, en el de Innercut o en la banda sonora de la serie ‘Nasdrovia’. Para esta última ha versionado ‘Rumore’ de Raffaella Carrá.

Pero lo que nos importa es su segundo disco, que se llamará ‘Posdata’ y está previsto para el próximo otoño. Si hace unos meses, dani nos sorprendía con la inédita ‘me da igual’, en ‘Ceras rosas’ no pierde fuelle. Se trata de una eficiente producción disco-funky con Aaron Rux a los mandos, en la que tanto la letra como los arreglos son puro escapismo.

Pide el estribillo de ‘Ceras rosas’ «Cuéntame un cuento que quiero escapar, llegar a un espacio que me haga brillar» y gracias al cambio melódico que dani introduce en última instancia, la grabación cumple exactamente con su función inicial, que era hacerte viajar a un lugar seguro. Y es que oficialmente ‘Ceras rosas’ pretende ser «un desahogo a la sensación de soledad, un antídoto al que recurrir cuando sientas angustia y miedo. Cada vez que te sientas así, ‘Ceras rosas’ estará aquí».

dani tiene los siguientes conciertos programados, varios dentro de la gira Artistas En Ruta.
23 Abril – La Salvaje, Oviedo
 (AIEnRUTA)

28 abril – La Sidecar, Barcelona (AIEnRUTA)

21 mayo – Festival Emabssa’t, Sabadell

26 mayo – Bilbao
29 mayo – Zaragoza Bombo y Platillo
 (AIEnRUTA)

2 junio – Portamerica, Pontevedra

Amaral se atreve a cantar en euskera junto a Izaro en ‘Argia’

10

La luz es distinta en cada lugar. No es lo mismo el sol de mediodía en Londres, en Madrid o en La Habana. Tampoco es lo mismo el atardecer de Berlín o el de Casablanca, ni el de San Francisco. De hecho, es la luz de esta última ciudad la que inspiró a Izaro para escribir ‘Argia’ («luz» en euskera), la canción que ahora versiona junto a Amaral.

Para Izaro, la luz del sol que recibía San Francisco mientras vivió ahí adoptó un carácter poético. Jamás había visto una luz tan vívida, tan omnipresente. ‘Argia’ es una poesía cantada sobre la divinidad de algo tan mundano como la luz, y en esta nueva versión Eva Amaral aporta su voz dando sentido a una letra que no entiende, pero siente. “En los párpados, se pegan, los rayos que se quedan en las ventanas, en las uñas, se sienten, las manos en llamas” dice la letra de una canción que acompaña desde la guitarra Juan Aguirre.

Izaro y Amaral cantarán ‘Argia’ la semana que viene en los Premios MIN de la Música Independiente en Pamplona. La canción es el cuarto adelanto del próximo álbum de Izaro ‘Limones de Oro’, un proyecto en el que la cantante versiona algunos de sus antiguos temas junto a artistas que la inspiran y admira, además de incluir varias canciones inéditas. El disco cuenta con las colaboraciones de Zahara, Cris Lizarraga de Belako, Rozalén y Pedro Pastor, entre otros.



Podcast sobre los Premios MIN

Hot Chip, funkys en el primer single de su nuevo álbum

3

Hot Chip anuncian nuevo álbum de estudio. ‘Freakout/Release’ sale el 19 de agosto a través de Domino y el grupo lo presentará en España unos meses antes, en el festival Cruïlla de Barcelona, el día 8 de julio.

Según nota de prensa, ‘Freakout/Release’ representa una «colección de canciones de carne y hueso que encuentra a la banda buscando en la oscuridad para emerger como una verdadera unidad creativa, sus miradas fijas positivamente en el futuro por delante».

En cuanto a las letras, el álbum «explora emociones más oscuras que los álbumes anteriores de Hot Chip, basándose en lo personal y lo político para trazar las formas en que las personas sobreviven incluso en medio de luchas inamovibles».

En palabras de la banda: “Vivíamos en un período en el que era muy fácil sentir que las personas perdían el control de sus vidas de diferentes maneras. Hay una oscuridad que recorre muchas de estas canciones”. Hot Chip añade que “la idea de estar fuera de control siempre está presente en la música dance, en un sentido positivo”.

El quinteto, compuesto por Owen Clarke, Al Doyle, Joe Goddard, Felix Martin (no está en la foto) y Alexis Taylor, ha dado a conocer además el primer adelanto de ‘Freakout/Release’. ‘Down’ confirma la dirección orgánica tomada por el grupo en este nuevo disco y presenta un sonido funky y bailable. Curiosamente, el tema se ancla alrededor de un sample de ‘More Than Enough’ de Universal Togetherness.

‘Freakout/Release’ será el primer álbum de Hot Chip desde 2019. Aquel año, la banda publicó el estupendo ‘A Bath Full of Ecstasy’, que contó con un directo espectacular.

Pusha T lanza su nuevo álbum ‘It’s Almost Dry’ este viernes

0

El rapero Pusha T ha esperado casi hasta el final para anunciar su nuevo álbum, que verá la luz este viernes 22 de abril. ‘It’s Almost Dry’ será su primer disco desde ‘DAYTONA‘ de 2018, y hasta la fecha hemos podido escuchar dos de sus singles: ‘Diet Coke’ y ‘Neck & Wrist’ junto a Jay-Z.

Son muchos y grandes los nombres que aparecen en este nuevo trabajo de Pusha T. ‘Diet Coke’, que salió a principios de febrero, está producida por Kanye West y 88-Keys, y es un tema rap como los de antes. El beat original de 88-Keys y el videoclip en blanco y negro homenajean al rap de finales de los 90. El segundo single ‘Neck & Wrist’, por su lado, cuenta con el featuring de Jay-Z y con la producción de Pharrell Williams. De hecho, según un comunicado de prensa, el nuevo álbum está producido en su totalidad por Kanye y Pharrell.

El rapero describía a Complex su nuevo álbum de la siguiente manera: «Todo lo que diré es: el puto álbum del año está al caer. Un álbum de Pusha requiere mucho tiempo. Requiere mucho tiempo unirlo todo, pero cuando toma forma, no hay nada que pueda con él. Es nuestro sello. No me importa lo que digan sobre el trabajo, cómo se lo tomen. Me da exactamente igual lo virales que sean las canciones. No hay nada que pueda con ello». Tráiler del álbum:


Rosalía agradece a Lorde su versión de ‘HENTAI’

30

Lorde es una Motomami de primera categoría. Ayer, en su concierto en Nueva York de la gira Solar Power Tour, la cantante versionó ‘HENTAI’ en directo para todos los asistentes.

Era sabido que a Lorde le ha cautivado el espíritu Motomami, ya que hace un mes escribió una carta a sus fans donde mencionaba: «Llevo escuchando el álbum de Rosalía todos los días desde que salió. Es tan bueno, me atraganté al escuchar ese sample de Archangel (en ‘CANDY‘), ‘HENTAI’ es una maravilla, ‘SAKURA’… proyectos como este me recuerdan por qué vivo por la música pop. En su máximo esplendor, no hay nada mejor».

Rosalía, que acaba de poner a la venta las entradas del MOTOMAMI TOUR, ha tenido tiempo de acudir a su Stories para agradecer a Lorde la versión: «Qué bonita», han sido sus palabras. Por otro lado, este ha sido el primer concierto que ha dado después de sufrir una laringitis que la obligó a cancelar dos shows. Lorde tenía previstos dos conciertos días 15 y 16 de abril que ha tenido que posponer a agosto. La cantante visitará España en el Primavera Sound el 10 de junio.

Hablando de Rosalía, precisamente un directo suyo se ha viralizado en las últimas horas en Twitter. Se trata de un conciertillo que ofreció en el año 2013 en el barrio del Raval de Barcelona, cuando aún no era conocida, acompañada por un guitarrista y un palmero.

En la mencionada red social, una persona ha compartido un breve vídeo de la actuación para destacar el momento en que un hombre se acerca Rosalía para darle dinero, el cual ella acepta y se guarda en un bolsillo. La MOTOMAMI original ha recordado el directo: «Aun me acuerdo eso fue hace 10 años en el raval❤️ siempre feliz y agradecida d cantar y desde que empecé nunca paré».

10 cosas que pasaron en Coachella 2022

28

El primer fin de semana de Coachella ha llegado a su fin, y mientras los asistentes duermen por fin sin preocuparse por tener que coger sitio en primera fila mañana, el resto del mundo comenta lo que ha pasado en el festival. Harry Styles ha sido noticia por haber subido a Shania Twain al escenario para cantar dos de sus clásicos, como ya os contamos ayer, pero ese no ha sido el único momento que ha dado de que hablar este fin de semana:

Billie Eilish se come el escenario
La artista más joven en encabezar el cartel de Coachella dio un espectáculo digno de recordar. Billie era consciente de las altísimas expectativas a las que se enfrentaba, y cuando terminó su concierto se excusó: «Siento no ser Beyoncé», refiriéndose a la que probablemente sea la mejor actuación de Coachella. La cantante subió al escenario a Khaled para cantar ‘Lovely’ y a Damon Albarn de Gorillaz, con quien cantó el hit ‘Feel Good Inc’. Sin embargo, el momentazo de la noche se vivió con ‘Happier Than Ever‘, donde casi se oye más al público que a la propia Billie coreando el estribillo.

The Weeknd rinde tributo a Kanye West
Hace dos semanas Ye, anteriormente conocido como Kanye West, canceló su participación en Coachella sin dar una clara explicación. Ha sido The Weeknd quien ha suplido a Kanye, quien ha compartido escenario con el trío Swedish House Mafia. Aun así, en su actuación de ayer, Abel encontró el momento para homenajear a Kanye West cantando su verso del single de ‘Donda’, ‘Hurricane’.

Måneskin versionan a Britney
Los ganadores de Eurovisión son completas estrellas internacionales, y en su set de Coachella cantaron varios de los temas que más hemos escuchado este año como ‘Zitti E Buoni’, ‘MAMMAMIA‘ o ‘Beggin». Sin embargo, la sorpresa la dieron con un inesperado cover de ‘Womanizer’ de Britney Spears.

Karol G y Becky G cantan ‘MAMIII’ juntas
Las cantantes de ‘MAMIII‘ se unieron en el escenario de Karol G para presentar por primera vez en vivo la que va a ser una de las canciones del verano. Además, la actuación llega dos días después de que Karol G y Becky G hayan estrenado el videoclip de ‘MAMIII’, que lo protagoniza la famosa actriz porno Mia Khalifa.

Megan Thee Stallion estrena tema
La rapera fue una de las que debutó por primera vez en el festival. Megan cantó sus mayores éxitos hasta la fecha como ‘Savage’, ‘Body‘, ‘WAP’ o ‘Sweetest Pie‘, e interpretó una nueva canción inédita. El tema samplea ‘Freak’n You Remix’ de Jodeci y Wu-Tang, viajando al rap de los 90.

Daniel Caesar saca a Justin Bieber
TMZ dio la exclusiva de que Justin Bieber iba a acompañar a Daniel Caesar en su show dos horas antes del concierto. La noticia era una filtración, así que nada aseguraba que Justin subiese al escenario, pero así fue. El canadiense apareció sin camiseta y cantó su hit ‘Peaches‘ junto a Caesars, sin la presencia de Giveon.

Phoebe Bridgers saca a Arlo Parks
Tanto Phoebe Bridgers como Arlo Parks han tenido su propia actuación en Coachella. Aprovechando la oportunidad, decidieron sorprender al público y unirse para cantar ‘Graceland Too’ y ‘I Know The End’. Ambas canciones forman parte del más reciente álbum de Phoebe Bridgers ‘Punisher‘.

Doja Cat devuelve la pizza a Taco Bell
Hace dos años Taco Bell retiró la «mexican pizza», y a la rapera no le debió hacer ni pizca de gracia. Desde entonces, se ha dedicado a presionar a la compañía por redes sociales para que la volviesen a servir, y lo ha conseguido. La pizza mexicana vuelve a aparecer entre la oferta de Taco Bell. Ayer, en el escenario, Doja gritó «Por cierto, he traído de vuelta la mexican pizza». De hecho, la compañía Taco Bell también se ha cambiado su nombre en Twitter a: «Has traído de vuelta la mexican pizza». Por otro lado, la cantante compartió con los presentes una nueva canción llamada ‘Vegas’.

Anitta se rodea de Snoop Dogg, Diplo y Saweetie
El show de Anitta en Coachella fue todo un carnaval. La brasileña llevó sus ritmos, colores y bailes a California en un momento álgido de su carrera. Snoop Dogg se presentó con un porro y se animó a perrear con ella, cantó con Saweetie ‘Faking Love’ y Diplo se unió desde su mesa de mezclas para animar a los asistentes con ritmos latinos.

Zara Larsson no hace cola
La cantante Zara Larsson ha llamado la atención pero no desde el escenario, sino desde el suelo, literalmente. Larsson publicó el primer día de Coachella una foto donde se la puede ver tomando el sol en el césped mientras el resto de personas hacen la cola para entrar: «no me gusta hacer la cola», bromea.

«Este disco no es nada de lo que se está llevando ahora»

2

La unión de Los Estanques y Anni B Sweet es una de las más excitantes que nos ha dejado el pop español en tiempos recientes. De su disco conjunto ya conocemos tres adelantos: el single ‘Brillabas’, y la fascinante dupla formada por ‘He bebido tanto (que…) y ‘(…estoy) muerto de sed’. Hoy el nuevo grupo nos contesta unas preguntas sobre ese lanzamiento que tienen previsto el 20 de mayo.

Sin duda, la de Anni B Sweet y Los Estanques será una de las actuaciones más especiales que se podrán ver en el marco incomparable que presenta Momentos Alhambra Distrito Sonoro. Anni B Sweet y Los Estanques actúan el viernes día 3 de junio en la explanada del Palacio de Congresos de Granada de manera gratuita. Os recordamos que hay también sets de pago en espacios especiales, muy limitados, por ejemplo de Queralt Lahoz, Valeria Castro y Alba Molina. Rocío Márquez y Bronquio actuarán en un restaurante con vistas a la Alhambra. Más información aquí.

¿Qué nos podéis avanzar sobre el disco conjunto?
Siempre se hace complicado describir un disco y antes de su salida aún más. Está el miedo a que por culpa de esta descripción estés limitando las canciones y te dejes mucho por decir… Quizá hablando en términos generales y sin desvelar mucho podríamos decir algo de lo que somos conscientes y es que este disco no es nada de lo que se está llevando ahora, que lejos del minimal y los loops, está lleno de arreglos, cambios, de rococó, cocorocó 🐓, gamberrismo musical y de mucho trabajo y cariño por encima de todo. Todo esto envolviendo a lo que es el ancla de los temas: melodías más pop, riffs pegadizos y letras terrenales que de vez en cuando sueltan ese ancla y echan a volar por otros lares para coger un poco de aire.

¿Se parecerá más a ‘Brillabas’ o estará más desestructurado como el primer adelanto?
En el resto del disco hay de todo, canciones más redonditas donde caminas sabiendo por dónde andas aunque en el paseo te encuentres con paisajes nuevos y temas en los que directamente el paisaje es más surrealista e inesperado.

Muchos nos preguntamos, por el imperativo de las playlists, por qué compartíais en principio una canción partida, a medias. ¿Por qué escogisteis HE BEBIDO TANTO QUE como primer adelanto? ¿Qué os motivó o inspiró en esa jugada de «márketing»?
Sacar ‘He bebido tanto (que…)’ como primera era una manera de despistar por su desnudez a la vez que enseñar la esencia del disco, mucha melodía clásica envuelta de armonías y arreglos más locos.

Sacar el segundo tema ‘(…estoy) muerto de sed’ junto al primero fue una idea que se nos ocurrió la madrugada del día de la salida del vídeo después de estar ensayando y dándole vueltas a si era buena idea salir solo con ‘He bebido tanto (…qué)’. Aunque la primera era una declaración de intenciones, el segundo tema tocaba el otro extremo del disco y no quisimos separarla. El disco en sí va todo unido, un tema con otro. Nos pareció un buen resumen de lo que te podías encontrar en él.

Hemos interpretado libremente que ‘Brillabas’ es sobre una persona un tanto pasivoagresiva. Es lo que sugería la voz de Anni cantando que le daba igual algo que parece darle nada igual o solicitando que le presten atención con los 5 sentidos, nada menos, si es que tal cosa es posible. ¿Van por ahí los tiros (literal en el vídeo) o es más luminosa? Porque al fin y al cabo, se llama’ BRILLABAS’. O sea, por nombre, parece que va a ser otra cosa…
Es mucho más luminosa, es una búsqueda de algo más allá que lo que nos brinda lo que tenemos delante, es una invitación a salirte de la ruta y explorar, y si haciéndolo te equivocas, bienvenida esa equivocación también. A perder esos miedos pero sobre todo a expandir la realidad e integrar nuevos elementos y sensaciones que nos encontremos forzando los sentidos y dándoles una vuelta de tuerca.

A veces entramos en un bucle desagradable y nos cuesta salir de ello por miedo o por no saber hacia dónde tirar, y nos quejamos desde nuestro sofá con nuestras pantallas delante, esperando a que pase algo.

Este tema tiene muchas lecturas posibles y mezcladas, pero al final el mensaje es rotundo. “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, decía Einstein y por aquí creemos que es buena frase para tener en cuenta.

Insistís mucho en que este es un disco colaborativo, no un featuring de unos con otras. ¿Qué teméis que se entienda mal de este proyecto?
No queremos que parezca que Anni es la cantante de Los Estanques, o que Los Estanques están tocando los temas que ha hecho Anni. Aquí hemos trabajado todos de forma conjunta y dando todo lo que teníamos cada uno para aportar. El hecho de no habernos puesto un nuevo nombre puede dar pie a equivocaciones.

¿Podemos entender que este es vuestro proyecto principal de este año y el que viene en los 2 casos y que no habrá ni disco nuevo de Anni ni otro de Los Estanques?
Aún no sabemos qué vida tendrá este álbum, ojalá sea larga y bonita. Aun así cada uno de nosotros seguimos con nuestros proyectos individuales. Es cierto que nos encantaría que este disco tuviese la suficiente buena respuesta como para de momento centrarnos en esto y disfrutarlo al máximo.

Kendrick Lamar saca su nuevo disco en menos de un mes

0

Se desvela uno de los mayores secretos del mundo discográfico durante el curso 2022: Kendrick Lamar anuncia su disco. ‘Mr. Morale & The Big Steppers’ saldrá a la venta el 13 de mayo.

Así se revela en la web Oklama.com referenciada por el propio rapero en sus redes. En la misma web se indica que toda información relacionada con el álbum se revelará únicamente a través de Oklama.com, donde anteriormente Lamar había compartido una carta sobre el lanzamiento.

Fechada en agosto de 2021 bajo el nombre de «nuevos pensamientos«, la carta decía que Kendrick ha estado sin móvil durante meses y que su nuevo trabajo estará influido por «el amor, la pérdida, y el dolor».

‘Mr. Morale & The Big Steppers’ será el disco final de Kendrick Lamar en TDE, y el artista apelaba ya el año pasado al fin de «17 años. Las Luchas. El Éxito. Y lo que es más importante, la Hermandad». En efecto, el sello Top Dawg Entertainment se fijaba en Kendrick Lamar a principios de los 2000, cuando el artista era solo un quinceañero. Le ficharon en 2005.

Ahora han pasado 5 años desde el último disco de Kendrick Lamar, el estupendo ‘DAMN’ y lo que ahora nos preguntamos todos es si el disco nuevo estará a la altura de este y ‘To Pimp a Butterfly‘; y si podremos escuchar un sencillo de adelanto una de estas próximas semanas.

FKA twigs, «MOTOMAMI» en ‘Papi Bones’, y «novia» para Yung Lean

12

Aunque parezca la prehistoria, FKA twigs también ha sacado disco este año. El notable ‘Caprisongs’ en principio es una mixtape, pero a juzgar por el enorme cantidad de videoclips que está dejando, casi que vamos a empezar a considerarlo un álbum en toda regla.

Si hace unos meses vimos los videoclips de ‘Meta Angel’ o ‘Jealousy’, ahora es el momento de disfrutar de ‘Papi Bones’. El tema de corte jamaicano cuenta con Shygirl, a la que veremos pronto en Paraíso Festival, y de momento vemos también en el videoclip.

‘Papi Bones’ es una grabación de FKA twigs en un entorno casero en el que ha decidido introducir una moto, además de unos niños y unos carritos de bebé donde ambas introducen a sus mascotas. Unas MOTOMAMIS en toda regla, bajo la dirección de Aidan Zamiri en este caso.

Recientemente hemos visto a FKA twigs en otros proyectos. Por un lado, se ha confirmado que aparecerá como actriz en el “reboot” de ‘El cuervo’. Por otro, aparece en el vídeo ‘Bliss’ de la nueva mixtape de Yung Lean llamada ‘Stardust’, en un registro entre lo nupcial y Grimes.

Por último, FKA twigs también ha dirigido un vídeo llamado ‘Playscape’ para el Premio Internacional Woolmark, dedicado a la moda. El corto es una “celebración del arte de actuar”. Ella misma aparece también en un plano digno del Festival de Sitges.

El vídeo de ‘MAMIII’ cambia a Becky G y Karol G por otras superestrellas

2

Becky G y Karol G han podido presentar juntas en Coachella ‘MAMIII’, uno de los éxitos del momento a nivel global. Lo que parece que no han podido preparar entre las dos ha sido el vídeo de la canción. O eso, o han preferido por una vez ofrecer algo más inesperado.

Estos días, al tiempo que se celebraba el festival estadounidense, se ha estrenado el videoclip de ‘MAMIII‘. La historia creada y dirigida por Mike Ho narra una venganza femenina en sintonía con la letra de la canción, que habla sobre una relación tóxica. En uno de sus versos dice «qué gonorrea pagarme así»; en otro se celebra el gran clásico de Paquita la del Barrio.

La sorpresa es que las protagonistas son Mia Khalifa, otrora conocida como actriz porno, y la cantante Dru Flecha. De momento semi desconocida, la venezolana Dru Flecha ha publicado canciones como ‘Besos de café’, citando como influencia a Rihanna, Bob Marley y a Rosalía.

La «víctima» de ambas en el vídeo es Angus Cloud, muy conocido por su papel en ‘Euphoria’, la serie de nuevo moda en todo el mundo durante los últimos meses. Completa el elenco el modelo y actor Jonathan Zeizel. Un momento gracioso se ha producido cuando Dru Flecha ha compartido en Instagram la revista que aparece en el videoclip. Una portada de la infidelidad que desata la tragedia. El actor Angus Cloud no ha dudado en dejar un comentario indicando que quiere su copia.

La estrategia de optar por actores conocidos, similar a la seguida por Bad Bunny, J Balvin y Dua Lipa con Úrsula Corberó, puede considerarse relativamente exitosa, pues el vídeo de ‘MAMIII’ ha sumado 5 millones de streamings durante el fin de semana.

‘MAMIII’ ha sido número 1 en España y ya es platino en nuestro país. Aún en el top 5 dos meses después de su lanzamiento, seguro que se convierte en una de las canciones del verano. Además, el tema ha conseguido arañar un top 15 en el mismísimo Billboard Hot 100. Se acerca ya a los 200 millones de reproducciones a nivel global.

‘AGUA’ es el pelotazo 80s de Daddy Yankee, Rauw Alejandro y Nile Rodgers

13

2022 será recordado, entre otras cosas, por ser el año en que Daddy Yankee se retiró de la música. Lo hizo no sin antes entregar uno de los mejores álbumes de su carrera, si no el mejor. ‘LEGENDADDY‘ ostentará para siempre una digna posición en su discografía gracias a pistas con la pegada de ‘X ÚLTIMA VEZ’, ‘PASATIEMPO’, ‘ZONA DEL PERREO’ o la que hoy nos ocupa.

‘AGUA’ no es una de las canciones de ‘LEGENDADDY’ que más lejos han llegado en la lista de singles española, pues el top 52 de su primera semana ha sido su posición cumbre. ¿Era demasiado pedir que una canción disco cantada en español, con la participación del mismísimo Nile Rodgers de Chic, triunfase en nuestro país? En absoluto, sobre todo tras el éxito de ‘Todo de ti’, el mayor éxito de 2021 en España ni más ni menos. Pero así son las cosas.

Precisamente ‘Todo de ti’ parece haber sido una influencia en el sonido de ‘AGUA’. Al fin y al cabo, Rauw Alejandro es uno de los artistas invitados en la canción, y ‘Todo de ti’ es uno de los éxitos más copiados de los últimos tiempos en el pop latino, por gente como Natti Natasha. Es verdad que ‘Otra noche en Miami‘ de Bad Bunny, ‘Algo mágico‘ del propio Rauw o incluso ‘Tiroteo‘ llegaron antes a experimentar con el synth-pop, el italo disco y, en definitiva, con el sonido de The Weeknd, pero ‘Todo de ti’ marcó un antes y un después, y en ese después nos seguimos encontrando.

‘AGUA’ no tiene nada que envidiarles a los hits mencionados. Como canción, es espectacular en su sucesión de ganchos melódicos (ese estribillo «ha sido imposible olvidarte») y rapeados (la parte trap interpretada por Daddy Yankee, con juegos de palabras tipo «tú eres mi luna y yo soy tu sol…tero»), y la base synth-pop producida por Daddy, Play-N-Skillz y Scott Summers es todo lo potente y elegante que esperas que sea al aparecer por ella el mismísimo Nile Rodgers. Por su parte, Rodgers aporta su punteo de guitarra disco clásico y nos recuerda, de paso, lo esencial que fue su contribución en ‘Get Lucky’ de Daft Punk.

‘AGUA’ es casi más disfrutable sin ver su videoclip que, ambientado en una puesta de sol, cuando más apetece escuchar esta canción, muestra a Daddy Yankee y a Rauw Alejandro aportando algún que otro pasito de baile, muy a duras penas. No es lo suyo ni falta que hace. Nile Rodgers también aparece en el clip e incluso comparte escena con los portorriqueños, por obra y gracia de la postproducción. Pasen y vean pero mejor, escuchen.

Rosalía anuncia el MOTOMAMI TOUR

30
motomami

Durante los últimos días la cuenta de Twitter no oficial ‘MOTOMAMI Tour’ se ha venido haciendo eco de las noticias sobre la gira de presentación de ‘MOTOMAMI’ de Rosalía, desvelando algunas fechas filtradas por ejemplo en Brasil.

La cantante ha confirmado en sus redes sociales este domingo que hoy lunes haría un anuncio importante, y esa confirmación ha llegado finalmente antes a través de la prensa que de sus propios perfiles en redes sociales. Se trata, en efecto, de la llegada del ‘MOTOMAMI TOUR’.

Las entradas salen a la venta este viernes 22 de abril. Habrá una preventa este miércoles 20 de abril, como se venía rumoreando. El ‘MOTOMAMI TOUR’ arrancará en España antes de pasar por Latinoamérica, Estados Unidos y finalmente volver a Europa. A diferencia de lo que sucedió con el concierto de ‘El mal querer’, el show se podrá ver en diferentes ciudades españolas, no solo en Madrid y Barcelona.

FECHAS DEL MOTOMAMI TOUR:
6 de julio | Almería, España – Recinto ferial de Almería.
9 de julio | Sevilla, España – Estadio de La Cartuja.
12 de julio | Granada, España – Plaza de toros.
14 de julio | Málaga, España – Marenostrum.
16 de julio | Valencia, España – Auditorio Marina Sur.
19 de julio | Madrid, España – WiZink Center.
20 de julio | Madrid, España – WiZink Center.
23 de julio | Barcelona, España – Palau Sant Jordi.
24 de julio | Barcelona, España – Palau Sant Jordi.
27 de julio | Bilbao, España – Bilbao Exhibition Centre BEC.
29 de julio | A Coruña, España – El Coliseo.
1 de agosto | Palma, España – Son Fusteret.

14 de agosto | Ciudad de México, México – Auditorio Nacional.
17 de agosto | Guadalajara, México – Auditorio Telemex.
19 de agosto | Monterrey, México – Auditorio CitiBanamex.
22 de agosto | Sao Paulo, Brasil – Tom Brasil.
25 de agosto | Buenos Aires, Argentina – Arena Movistar.
28 de agosto | Santiago, Chile – Movistar Arena.
31 de agosto | Bogotá, Colombia – Movistar Arena.
3 de septiembre | La Romana, República Dominicana – Anfiteatro Altos De Chavón.
9 de septiembre | San Juan, Puerto Rico – El Coliseo.

15 de septiembre | Boston, EEUU – MGM Music Hall en Fenway.
18 de septiembre | Nueva York, EEUU – Radio City Music Hall.
19 de septiembre | Nueva York, EEUU – Radio City Music Hall.
23 de septiembre | Toronto, Canadá – Budweiser Stage.
26 de septiembre | Washington DC, EEUU – The Anthem.
28 de septiembre | Chicago, EEUU – Byline Bank Aragon Ballroom.
2 de octubre | San Diego, EEUU – Cal Coast Credit Union Open Air Theatre.
4 de octubre – San Francisco, EEUU – Bill Graham Civic Auditorium.
7 de octubre | Inglewood, EEUU – YouTube Theater.
8 de octubre | Inglewood, EEUU – YouTube Theater.
12 de octubre | Houston, EEUU – 713 Music Hall.
14 de octubre | Irving, EEUU – The Pavilion at Toyota Music Factory.
17 de octubre | Atlanta, Georgia – Coca-Cola Roxy.
22 de octubre | Miami, EEUU – iii Points Festival.

25 de noviembre | Oporto, Portugal – Pavilhão Rosa Mota.
26 de noviembre | Lisboa, Portugal – Campo Pequeno.
1 de diciembre | Milán, Italia – Mediolanum Forum.
4 de diciembre | Berlín, Alemania – Velodrom.
7 de diciembre | Dusseldorf, Alemania – Mitsubishi Electric Hall.
10 de diciembre | Amsterdam, Países Bajos – AFAS Live.
12 de diciembre | Bruselas, Bélgica – Forest National.
15 de diciembre | Londres, Reino Unido – The O2.
18 de diciembre | París, Francia – Accor Arena.

Podcast: ¿es mejor MOTOMAMI que EL MAL QUERER?

Disco de la Semana: Orville Peck / Bronco

«Muchas de las temáticas presentes en el country son el desamor, la soledad, el amor no correspondido, los remordimientos… temas que las personas queer vivimos de manera fundamental en algún momento de nuestras vidas». Orville Peck describe así su relación con la música country, y es quizá la persona más adecuada para hacerlo. Cuando NPR le pregunta por qué ha decidido «desvelar» que es gay cuando él mismo dice que «hay cosas más interesantes sobre mí que ser gay», el cantante responde que él no ha tenido que desvelar nada, que nunca ha visto su orientación sexual como algo que esconder. ¿Por qué solo los gays «desvelamos» que lo somos y nunca los heterosexuales? La asunción de la heterosexualidad existe y Orville ha venido a derribarla, también dentro de la música country.

Orville es la persona adecuada para esta labor porque es un icono. Lo tiene todo: una voz espectacular, sin nada que envidiar a los crooners que le han influido, como Elvis Presley; canciones con madera de clásico como ‘Dead of Night‘ y una imagen impecable. Orville ha creado un personaje en torno a su figura, como Lana Del Rey, pues se esconde tras un alias y, en su caso, también tras una máscara, como Sia, pero su imagen de cowboy queer rezuma erotismo, y además la existencia de Orville dentro de un género musical tan tradicionalmente heteronormativo es transgresora en sí misma. Orville lo tiene absolutamente todo para ser una estrella: talento, sex appeal y canciones estupendas. Especialmente las incluidas en ‘Bronco’, su nuevo disco.

Por un tiempo no estuvo tan claro hacia dónde iba la carrera de Orville. El cantante sudafricano afincado en Canadá que PARA NADA es la misma persona que responde al nombre de Daniel Pitout y solía tocar en una banda de punk parecía tener muy clara su estética, pero le faltaba un repertorio más sólido. Orville llevó ‘Pony‘, su debut oficial, bastante lejos, en concreto a un montón de festivales, pero las canciones a menudo no lograban sonar más que a imitaciones de Johnny Cash y Roy Orbison. No siempre para mal: ‘Roses are Falling’ y la mencionada ‘Dead of Night’, con la que estará familiarizado cualquiera que haya visto la segunda temporada de ‘Euphoria’, hoy solo pueden considerarse clásicos de su repertorio.

Quizá faltaba un cancionero capaz de hacer «crossover» al mainstream o, como mínimo, de quedarse cerca. El de ‘Bronco’ lo es. De título ecuestre, sin relación aparente con el personaje del cowboy queer de ‘El poder del perro‘, el segundo disco de Orville se compone de canciones excelentemente escritas e interpretadas que, bajo la eficiente producción de Jay Joyce, que ha trabajado con los Brothers Osborne, Ashle McBryde o Eric Church, exploran diversos estilos asociados al country.

Orville lo escribió durante el confinamiento, afectado por una «profunda depresión» que le llevó a tener ideaciones suicidas por primera vez en su vida, y de la que pudo salir fortalecido y, en sus propias palabras, «libre». ‘Bronco’ es el disco de un artista que da ya rienda suelta (no pun intended) a todo su talento.

En ‘Bronco’, las canciones hablan de relaciones fallidas, de traumas que te persiguen allá donde vas, de ser uno mismo, de echar de menos tu tierra, de beber para olvidar. Orville se apropia de los clichés temáticos y musicales del country -incluso su afectada voz tipo Elvis suena un poco impostada por momentos- y los introduce a una nueva generación no desde una perspectiva deliberadamente política y queer, sino simplemente auténtica.

Lo hace con canciones estupendas. ‘C’mon Baby, Cry‘, el alegre (o más bien agridulce) primer single, aboga por una masculinidad vulnerable y cuenta con un estribillo de 10. El sonido hawaiano de ‘The Curse of the Blackened Eye’, que narra una historia de abusos, sienta a Orville como un guante. ‘Hexie Mountains’, otro de los sencillos, es una balada sobrecogedora en cuyo vídeo aparece la nieta de Elvis. Y ‘Let Me Drown’, sobre su depresión, es el baladón a piano que necesitaba su repertorio.

También es una de las canciones de ‘Bronco’ donde Orville más luce su voz. Estamos ante un vocalista de los que se escuchan pocas veces. Su control y la pureza de su vibrato son dos detalles a destacar. En el estribillo de ‘Cmon Baby, Cry’, el modo en que su voz vibra en la palabra «cry» la hace sonar como un chorro de lágrimas, creando una imagen preciosa. En el estupendo country-rock de ‘Outta Time’ ata y desata su vibrato con mucha inteligencia en el momento oportuno.

El modo en que canta el sintagma «boulevard boy» en ‘Trample Out the Days’, otra de las estupendas baladas que incluye el largo, pone los pelos de punta. Y en la fiera ‘Any Turn’, un homenaje declarado a a la tradición de las «pattern songs» y, en concreto, a canciones como ‘I’ve Been Everywhere’ de Johnny Cash y a «It’s the End of the World» de R.E.M. justo cuando parecía que nadie les hacía ya demasiado caso; es digno de mención el modo en que sostiene las notas largas, con pleno control.

Musicalmente, ‘Bronco’ presenta suficiente variedad como para rara vez hacerse pesado. Empieza con la trotona ‘Daytona Sand’, un homenaje al sonido surfero de los Beach Boys que deletrea la palabra «Misisipi» quizá porque «Johannesburgo» no cabía por métrica, incorpora vientos metal en la apasionada ‘Iris Rose’ y las guitarras eléctricas están presentes en varias canciones, como en la rockera ‘Lafayette’, otra pista de ‘Bronco’ que, muy convincentemente, se apropia de la estética country, y que deja una de las frases clave del disco: «dicen que ya no quedan vaqueros, pero todavía no me han conocido».

Que Orville no esté recibiendo las críticas que, en su momento, sí recibió Lana Del Rey por supuestamente ser un producto manufacturado puede querer decir que hemos evolucionado como sociedad… o no. Quizá a Orville le queden unos años todavía para alcanzar la relevancia que alcanzó Lana. Una mejor noticia sería que, por fin, el viejo debate en torno a qué se considera auténtico y qué no en el pop ya esté superado, lo cual sería de agradecer.

Porque puede que la afectación vocal de Orville en ‘Kalahari Down’ suene poco natural. Puede que las referencias a vaqueros que llevan «tejanos azules gastados» o a los «vientos» que vienen del Oeste en ‘Iris Rose’ parezcan sacadas de un tutorial de música vaquera. Pero el pop es fantasía. Bob Dylan y Judy Garland no son nombres reales y a nadie debería importarle que ‘Bronco’ sea ficción y no realidad. Sea una cosa o la otra, es un producto bien construido, la música que ofrece promete sonar durante mucho tiempo y, qué coño, ya hacía falta una figura como la suya en el country, que derribase barreras desde la propia posición de ser, simplemente, uno mismo, aunque haya una máscara de por medio.

Lizzo presenta su nueva canción ‘Special’ en SNL

0

«Señoras y señores, yo». Así se ha presentado a sí misma Lizzo en el Saturday Night Live este sábado. La cantante ha sido presentadora e invitada a la vez, y ha ofrecido un entretenido show donde ha presentado por primera vez en vivo su nuevo single ‘About Damn Time‘. Asimismo, también ha compartido una nueva canción inédita, ‘Special’, que da nombre a su próximo álbum.

Además de los típicos sketches humorísticos, Lizzo ha dado un divertido monólogo que comienza con la seguridad de que «vamos a batir el record de las veces que se ha dicho «bitch» en televisión». La cantante no tiene ninguna dificultad para entretener a los telespectadores con humor, y eso se ha podido confirmar en los sketches. Por ejemplo, sacó su famosa flauta travesera y parodió a Black Eyed Peas.

En la escena de Black Eyed Peas, el argumento tiene lugar en los estudios de Interscope Records en 2008. Lizzo actúa en el papel de una productora que prepara junto a los cuatro integrantes de la banda dos de sus mayores éxitos, ‘Boom Boom Pow’ y ‘I Gotta Feeling’, y se burla de la ridícula originalidad en la letra de estas canciones que acabaron marcando el pop de la época.

Arkano rapea sobre clase obrera, mascarillas y corrupción

9

Arkano no ha cogido vacaciones, y ha sido uno de los invitados de laSexta Noche. Allí ha sorprendido a los contertulios habituales y a los televisivos, haciendo lo que mejor sabe: rapear.

El reto ha consistido en que los invitados le decían una palabra sobre la que él improvisaba unos versos. Sus improvisaciones en torno a la localidad de Quiroga, por ejemplo, no estaban mal, pero la de reivindicar el trabajo de la presentadora Verónica Sanz en lugar de su sonrisa, despuntaba.

Después, el rapero decidía asaltar titulares en la prensa al arriesgarse a asociar la palabra «mascarillas» con «corrupción» en lo que solo podía ser una alusión a la polémica en el Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida en la capital del país por lo elevado de las comisiones en el caso Luis Medina Abascal y Alberto Luceño Cerón.

Rapeó Arkano: «Sobre mascarillas Arkano se las ingenia. La palabra mascarilla la relaciono con pandemia. Y el gran problema con esta situación es que tenemos otra pandemia: es la de la corrupción. El problema de las mascarillas a mí me mata, porque hay muchas mascarillas y me dicen «pa la saca». Se lo llevan «pa la saca», vas a ver cómo lo fluyo: si se lo llevan ‘pa la saca’, a ver quién los saca del trullo».

El último rap sobre el concepto «clase obrera» llamaba a la unidad de la izquierda: «el problema de la izquierda es que se matan entre ellos (…) tanta división favorece a la patronal / hay tantos problemas en la clase obrera, que primero necesitamos la unión para combatir con los de fuera».

Carly Rae Jepsen estrena ‘Western Wind’, pero sólo en directo

18

Carly Rae Jepsen ha estado entre los cientos de artistas que han pasado por Coachella este fin de semana, en su caso interpretando 11 canciones. La autora de ‘E.MO.TION’ no ha renunciado a hits como ‘I Really Like You’, ‘Run Away With Me’ o incluso ‘Call Me Maybe‘. Tampoco ha dejado de lado aquel ‘Dedicated’ de 2019 que pasó más desapercibido, interpretando por ejemplo ‘Julien’ y ’Now That I Found You’.

Pero todas las miradas estaban puestas en si Carly Rae Jepsen interpretaría un tema nuevo o no. En los últimos tiempos venía dejando caer que pronto se abriría nueva era y ahora sabemos que su nuevo single se llama ‘Western Wind’ y que llegará próximamente. Se puede reservar, pero se desconoce su fecha de edición, con algunos rumores apuntando no al 2º fin de semana de Coachella, sino al 6 de mayo. La artista sí se animó a interpretar este tema en directo en Coachella, lo que ha provocado que circule. Y no en las mejores condiciones de calidad.

Por las filtraciones y los snippets, intuimos en ‘Western Wind’ un medio tiempo 100% Carly Rae Jepsen, si bien en este caso destacando su componente orgánico. Las palmas y el piano parecen orientar la producción ligeramente hacia el soul. Luciendo más como un «grower» que como un bombazo, no se comprende por qué su sello no ha hecho coincidir Coachella con el lanzamiento del tema. ¿Nadie aprendió nada de los errores de promoción de ‘Solar Power‘?

Harry Styles y Shania Twain reparten nostalgia en Coachella

8

Harry Styles ha debutado en Coachella este primer fin de semana y lo ha hecho por todo lo alto. El inglés levantó a todos del suelo con el hit ‘What Makes You Beautiful’ de One Direction y repasó varios temas de sus dos primeros álbumes ‘Harry Styles’ y ‘Fine Line’. Además, presentó en directo su nuevo single ‘As It Was’ y ofreció al público dos canciones inéditas de su nuevo trabajo: ‘Boyfriends’ y ‘Late Night Talking’. Pero lo más comentado de la noche fue la aparición sorpresa de Shania Twain para cantar a dúo sus dos mayores éxitos, ‘Man, I Feel Like a Woman!’ y ‘You’re Still the One’.

El cantante confesó ser fan de Shania y al presentarla, explicó lo que significa ella para él: “En el coche con mi madre cuando era niño, esta mujer me enseñó a cantar. También me hizo ver que los hombres son basura. A ti, a los recuerdos que me has regalado con mi madre, te estaré eternamente agradecido. Me llena de alegría que estés aquí con nosotros esta noche. Esto es muy especial para mí”.

El fin de semana sigue en marcha, y hoy es el turno de artistas como Doja Cat, Karol G o The Weeknd y Swedish House Mafia, pero hasta ahora el festival ya está dando mucho de qué hablar. Billie Eilish se convirtió ayer en la artista más joven en encabezar el cartel del festival y regaló un brutal espectáculo con momentazos como la apoteósica interpretación de ‘Happier Than Ever’. Damon Albarn de Gorillaz y Khaled también acompañaron a la cantante en su actuación. Justin Bieber se unió a Daniel Caesar para cantar su hit ‘Peaches’, y Anitta se rodeó de grandes nombres de la industria como Diplo, Saweetie y Snoop Dogg fumándose un buen porro e intentando perrear con ella.



Confidence Man / TILT

Si el sonido Italo Disco ha sido saqueado tan ricamente en los últimos 15 años -de Sally Shapiro a The Weeknd– no debería sorprender demasiado un revival del Eurodance de inicios de los 90, incluso puede chocar que no haya llegado antes. Lo que quizá nadie previó era que fuese a llegar desde Australia. Aunque por otro lado tiene sentido si pensamos que las antípodas producen con regularidad revivals con un marcado punto de cosplay: desde la fantasía nativo-espacial 80’s de Empire of the Sun hasta el mullet-punk de Amyl & The Sniffers.

Confidence Man vienen de Melbourne y llevan el asunto al siguiente nivel, porque a sus atuendos cuidadosamente caracterizados (rave pants, colores chillones, chaquetas bomber) se suman irónicos nombre ficticios: Janet Planet y Sugar Bones dan la cara, mientras que los otros dos miembros se ocultan bajo ropas y velos negros. En cuanto a lo musical, también clavan con precisión su intento de reconstruir una era ya desaparecida de beats eufóricos de Eurodisco y pianos house: Confidence Man son muy buenos haciendo melodías con gancho, tienen desparpajo, letras irónicas sin caer en la parodia, y las canciones están excelentemente construidas (a destacar la producción de Ewan Pearson, quien ha remezclado a Depeche Mode, PSB, Chemical Brothers o Goldfrapp).

A pesar de que el texto promocional de ‘TILT’ cita a LCD Soundsystem o Scissor Sisters (quizá para no espantar a público potencial), la verdad es que el Eurodance de corte house alrededor de los años 1989-1992 es claramente el eje principal del álbum: ecos clarísimos de Black Box, Snap!, Dee-Lite… algo así como si Confidence Man quisieran ser los C+C Music Factory de la era moderna. Queda claro en cortes como ‘Woman’, ‘Feels Like A Different Thing’ o ‘Toy Boy’, cargaditos de ritmos de TR-909 (piensa en ‘Vogue’ de Madonna), los clásicos pianos house del Korg M1, voces de diva y hasta coros góspel. ‘Break It Bought It’ es muy housera (rollo Masters at Work) con excitantes acordes de deep house. Y canciones como la excelente ‘Luvin U Is Easy’ podría sonar tranquilamente en una fiesta San Junipero 1992 y colar como auténtica.

Es verdad sin embargo que también hay espacio para divertidas desviaciones del tono prevalente, momentos que para los no tan fanáticos de los 90 resultarán lo mejor del disco, ya que incorporan referencias más extensas de dance y pop: ‘What I Like’ explota muy bien el juego vocal entre Sugar Bones y Janet Planet y suena como un excitante cóctel de Dee-Lite y los B-52’s. ‘Push It Up’ combina beats más ochenteros (Roland TR-808) con un aire latino un poco ‘La Isla Bonita‘, un poco Ace of Base y un poco tropical house, pero a la vez está brillantemente cantado con voces a lo Tom Tom Club (¿por qué no se les reivindica más?).

‘Angry Girl’ recuerda a Betty Boo pero también tiene un claro tono electroclash, eso sí, con biblioteca de sonidos ácidos de los 90. Entraría aquí también ‘Holiday’, que ha sido descrita por la propia banda como “una mezcla de Underworld y M.I.A.”, y que realmente es de lo mejor del disco, una potencial canción del verano 2022 en su hipnótica y embriagadora repetición de tres simples acordes.

Es precisamente ese eclecticismo y espíritu experimental el que convirtió el primer disco de Confidence Man de 2018 en un éxito de crítica, y lo que también algunas voces han lamentado echar en falta en este nuevo álbum. Porque es cierto que aquel ‘Confident Music For Confident People’ era más abrasivo, con miradas a los 90 pero muchos más ecos de electroclash, algo de la Charli XCX más gamberra, y en general una filosofía más indie. En contraste, este nuevo disco es una lanzada de cabeza a invocar el espíritu del sonido old-skool de las raves y los clubs, con una presentación estética mucho más acabada y mirando a los superéxitos del género.

Esa estandarización afecta quizá también a las letras, que en ocasiones suenan muy genéricas, aunque es lo normal cuando intentas emular hits de un estilo que no se caracterizaba por su elevado nivel lírico. Sin embargo en ‘TILT’ todavía hay espacio para momentos divertidísimos. Cuando Janet le canta a su ‘Toy Boy’ eso de “With a face like that you don’t need to work hard / With an ass like that you don’t need to work” nos tiene completamente ganados, al igual que con versos como ”It’s my world / And I’m an extra-ordinary girl”.

‘TILT’ consigue la hazaña de otorgar un convincente sello de aprobación y “coolness” a una parte de la música de baile a la que hasta ahora se miraba poco: llevamos casi 20 años adorando al Dios del sinte analógico y poca gente estaba reivindicando este tipo de sonidos de sinte digital plasticoso noventero. Sólo queda ver si Confidence Man podrán trasladar el espíritu de este disco al directo, porque hay potencial para que sus conciertos tengan la energía de una auténtica rave. Se podrá comprobar este próximo mes de mayo, ya que vienen a España a actuar en el Festival Tomavistas.

Tanxugueiras sortean problemas técnicos y Kase.O brilla en SanSan 2022

17

El viernes hace mejor tiempo en SanSan, ideal para arrancar la jornada con la rumba buenrollista (¡¡¡en el buen sentido!!!) de Cheti. Poco después, La Bien Querida congrega ya a una cifra considerable de personas en torno a las 8 de la tarde que corea canciones como ‘Domingo escarlata’. Su actuación, sin embargo, sufre algunos problemas técnicos. A Ana Fernández-Villaverde se la percibe insatisfecha con el sonido desde el principio y se ve obligada a iniciar varias veces su interpretación de ‘Te quiero’. Nada que no se pueda arreglar para que la esperada ‘Dinamita’ suene tan bien como el público espera. Foto: Gloria NM

Con potencial para convertirse en uno de los grupos favoritos de los festivales venideros, Molina Molina entretienen con su pop bailable antes de que Kase.O aparezca en otro de los escenarios para ofrecer el primer concierto “headliner” de la jornada. Un bailongo Javier Ibarra Ramos actúa acompañado de su banda Jazz Magnetism y se lo pasa pipa encima del escenario mientras borda las veloces -y complicadas- letras de canciones como ‘Boogaloo’, ‘Como el sol’ o ‘Mazas y catapultas’. La divertidísima ‘Ringui Dingui’ incorpora referencias ¿improvisadas? a Jordi Hurtado y Pedro Sanchez y en el concierto sobresaltan dos momentos: el emocionado recuerdo de Kase.O al DJ Jota Mayúscula, fallecido en 2020, y el discurso del rapero sobre aprender a decir que “no”, más necesario de lo que parece. Foto: Ainhoa Laucirica

El sonido del concierto de Kase.O se cuela levemente en el de shego, lo cual no impide que el escenario Calaverita, a las madrileñas se les quede pequeño ante la fuerza de su directo. Las cuatro integrantes de shego (entre ellas la nueva bajista) derrochan carisma encima del escenario y no cabe duda, al verlas en acción, de que son estrellas. Los gritos “cierra la puta boca” de ‘Vicente Amor’ resultan el punto álgido del concierto, pero shego tienen tiempo de sorprender de varias maneras: estrenan un cuco tema nuevo, ‘Siendo mala’, versionan ‘Antigua pero moderna’ de los recientemente separados Novedades Carminha y no dejan de tocar ‘vómito’ de Interrogación Amor, en el que son artistas invitadas. Tremendas.

Feliz de poder tocar por fin en un festival, algo que no deja de repetir durante el concierto, hasta el punto de instar a los presentes a unir sus manos en el “festival de la amistad”, Rozalén llega a SanSan para instalarse de pleno en su rol de mensajera de las causas sociales, acompañada por su colaboradora que interpreta sus letras en lengua de signos. A veces sus letras resultan simpáticas en su dedicación a personajes proletarios, como ‘Justo’, o necesarias en su feminismo (‘Que no, que no’). Otras, cuando versan sobre la guerra, resultan tan melodramáticas y sentimentales que provocan ciertas dudas. ¿Hasta qué punto las frases sobre trepar muros o saltar al mar de ‘La línea’, tan literales, crean conciencia? ¿No ofrecen más bien un instante de entretenimiento “consciente” que no va más allá? Foto: Ainhoa Laucirica

Mientras te preguntas si vale la pena hacerse este tipo de cuestiones cuando se está en un concierto de música pop (yo creo que sí vale la pena), la propia Rozalén reconoce, con sentido del humor, que puede resultar “intensa”. Concuerdas con ella cuando se dirige a la audiencia para animarla a convertirse en un “campo de trigo” y a “buscar colectivamente la luz en la oscuridad”. ¿Estoy en una sesión del telar de los sueños y no me he dado cuenta? Por suerte, Rozalén divide concienzudamente su concierto en dos partes y, la segunda, la divertida, anima el ambiente con ritmos de cumbia y reggae.

El concierto más esperado de la jornada del viernes en SanSan puede ser el de Tanxugueiras. Tras su paso por Benidorm Fest, las gallegas congregan a un público enorme, y la curiosidad por comprobar qué tipo de show ofrecen es máxima. Curiosamente, al principio decepciona: las voces suenan bajas, los bombos demasiado altos, y las tres integrantes -las hermanas Olaia y Sabela Maneiro y su prima, Aida Tarrío- no parecen demasiado coordinadas encima del escenario. Especialmente frente a la ejecución de las coreografías van desniveladas. Mientras, a la máquina de humo parece habérsele roto el botón de “stop”. Tan poco se las llega a ver a veces que Olaia pide al técnico que lo baje porque se está “ahogando”.

A partir de este momento, la cosa empieza a fluir: las voces suenan por fin altas y el concierto empieza a parecerse más a lo que esperabas encontrar. Las chicas suenan brutales especialmente cuando cantan acompañadas solo de sus panderetas y, aunque la barrera lingüística puede jugarles en contra pues a veces es difícil entender qué están cantando, dado que sus letras están escritas en gallego, su show definitivamente logra su cometido de acercar la música tradicional gallega a las nuevas generaciones, hasta el punto que ‘Terra’ deja de ser necesariamente lo mejor que tienen que ofrecer. ¿Qué es lo mejor, entonces? Cuando tocan percusión con una lata de pimentón gigante, cuando se dejan las voces cantando, o cuando incorporan bailes de muiñeiras y te das cuenta de que su interés por ofrecer un show entretenido y completo tiene mucho de pop. Con cosas por pulir, están en la dirección adecuada.

Entrada ya la madrugada, Fuel Fandango ofrecen el show que esperas de ellos, un extraño batiburrillo de melodías flamencas, ocasionales incursiones en el trip-hop, y sobre todo mucha electrónica de baile dibujada con brocha gorda, con subidones un tanto brutos. Nati, que lleva un tocado tipo ramo de Semana Santa, puede ser una de las mejores vocalistas que existen hoy en nuestro país, pero -perdón por esta opinión- las canciones de Fuel Fandango se me quedan cortas. A estas horas el público tampoco está para devolver a la banda la energía que transmite desde el escenario: las primeras filas están llenas de caras cansadas, y el show nunca llega a despegar del todo, aunque lo intenta varias veces.

Podcast: Premios MIN… ¿sigue existiendo la música indie?

16

El nuevo episodio de Revelación o Timo, el podcast de JENESAISPOP, habla sobre la pérdida de significado de la palabra “indie”. Para reflexionar sobre ello hemos invitado a Nerea Serrano, coordinadora de los Premios MIN, y Mark Kitcatt (en la imagen), presidente de UFI y de Impala, además de propietario de Everlasting y Popstock.

Mark Kitcatt, que ya nos concedió una entrevista muy enriquecedora en 2012, nos habla del origen de la palabra indie, hablando de tiendas como Rough Trade en Reino Unido y las listas indie del NME. “Es una etiqueta que he visto nacer y morir y que yo nunca había usado (…) Cuando la etiqueta empieza a ser usada como un género, para que Blur que están en EMI, puedan ser indies; ahí es cuando pierde sentido la palabra”.

Mark también nos habla de los beneficios de estar en un sello indie en lugar de en una multinacional. «El artista va a tener mejores royalties, un trato más hecho a medida. Si eres el grupo más pequeño de una multi, nunca conocerás al propietario de la empresa. Te pueden colocar en playlists de Spotify con más facilidad, pero un sello independiente se va a preocupar de escuchar tu disco, de conocer tus gustos, de conversar contigo… porque somos menos en el sello, tenemos que trabajar más».

Nerea Serrano rebate la idea de que una major trabaje mejor el catálogo de los artistas españoles en Latinoamérica: «Hay sellos independientes que trabajan maravillosamente su catálogo en Latinoamérica. Si vas a tener un artista como Vetusta Morla en tu roster, igual necesitas contratar una persona para que se encargue de hacer acuerdos de distribución física con los países de Latinoamérica. No creo que sea algo que no se pueda hacer desde una independiente».

Con Serrano hablamos también sobre la historia de los Premios MIN, que se celebran el día 27 de abril en Pamplona (entradas aquí). Actuarán Maria Arnal i Marcel Bagés, Izaro + Amaral, Baiuca, Rosario la Tremendita y Chill Mafia. JENESAISPOP dj’s pincharemos en el after party. Le planteamos a Nerea cuestiones como si hay una línea estilística en los Premios MIN, si tal línea es exactamente indie; nos explica cómo se ha logrado mejorar la calidad de los premios para que no fueran un «concurso de popularidad» y cómo se ha labrado el camino hacia la paridad de manera natural. Nos deja curiosidades interesantes sobre nombres como Rosa López, Robe o Gemeliers.

También nos cuenta quiénes son los mayores premiados de la historia de los Premios MIN, y repasa algunos de los momentos más divertidos, emocionantes e interesantes de su década de historia. Entre su selección, el homenaje a Gata Cattana, las presentaciones de Zahara, El Mundo Today y Rodrigo Cuevas y la actuación de Alizzz.

En un último tramo del podcast, hablamos sobre el último informe de Promusicae y las malas noticias que ha dejado para las arcas españolas, que no se recuperan al ritmo de otros países. Nos indica Kitcatt: “Un streaming “paga” en España la mitad que en Gran Bretaña, cuando el usuario paga lo mismo. Pero hay pocas suscripciones pagadas aquí, es difícil vender la publicidad aquí para los servicios de streaming (…) Los servicios de streaming que conocemos son modelos que están hechos para que funcionen muy bien en Estados Unidos o Gran Bretaña o en Escandinavia y no han dado con la tecla de cómo hacer al español pagar, cuando el español es el segundo idioma más importante en la música».

Continúa: «Los servicios de streaming no consiguen molar, llevas toda la música del mundo en el bolsillo, pero no tienes contacto con el artista. Incluso el locutor de una radio te cuenta algo del artista. Aquí te pones un playlist y es todo muy frío. Deberían dejar que los artistas decoraran sus espacios. No debería ser todo frío, negro y verde. Algo más hay que hacer (…) Hay que encontrar la manera de que los españoles paguen (por la música) porque antes lo teníamos, en los tiempos de Madrid Rock, Del Sur, Revólver, CD Drome… (…) Es un mal momento para Spotify. Tienes a artistas enormes quejándose del servicio y los fans no le tienen cariño ni afecto. Es un modelo que no es sostenible de aquí a 5 años. También MySpace era dominante».

Kae Tempest logra su primer top 10 gracias a maravillas como ‘Priority Boredom’

0

Kae Tempest ha conseguido su primer top 10 en Reino Unido con el excelente ‘The Line Is A Curve’, nuestro «Disco de la Semana». Exactamente el álbum ha llegado al puesto 8 con 4.520 unidades despachadas en los primeros 7 días. Además, Kae Tempest es top 4 en las listas de vinilos, en las que por cierto Wet Leg han arrasado. ‘Wet Leg‘ ha vendido ya más de 12.000 copias.

Cuando Kae era conocida como Kate Tempest, su debut ‘Everybody Down’ llegó al número 94 en UK. ‘Let Them Eat Chaos‘ fue puesto 28 y ‘The Book of Traps and Lessons‘, puesto 30. Este nuevo lanzamiento supone una mejora como muestra de que sus discos cada vez son mejores, y su música, más accesible.

Este ‘The Line is a Curve’ incluye singles junto a Kevin Abstract (‘More Pressure’), Lianne La Havas (‘No Prizes’) y Grian Chatten (‘I Saw Light’), pero además contiene grabaciones tan impactantes como ‘Priority Boredom’. Es la mejor manera de abrir un álbum que nos puede venir a la mente, y por eso está siendo una de las favoritas de sus seguidores espontáneamente. Es la «Canción del Día».

‘Priority Boredom’ es la principal responsable de que comparásemos esta obra a la de Depeche Mode, pues sus sintetizadores nos llevan directamente a los tiempos de ‘Black Celebration’ (1986) y ‘Music for the Masses’ (1987). Son obra del productor Dan Carey, mientras el corista -como vemos acreditado en Tidal- no es otro que Grian Chatten de Fontaines D.C., a punto de adquirir más protagonismo en la pista inmediatamente siguiente dentro de ‘The Line Is A Curve’.

Pero es Kae Tempest, naturalmente, quien atrae todo el foco en una de sus clásicas letras cuestionando el mundo moderno. A lo largo de 8 estrofas nos hace reflexionar sobre capitalismo (la presión de «mantener el ritmo»), redes sociales («cualquier cosa por un nombre famoso»), la esclavitud de la aprobación del resto («que te conozcan y te amen, que te conozcan y te amen / Es tan repugnante, ya he tenido suficiente») y el apocalipsis orwelliano («cualquier día te colgarán, te lavarán con una manguera / husmerán en todas tus cosas»).

Tempest pasa a otro nivel cuando habla de «construir tu vida alrededor de un secreto». Y de «construir un mundo sobre una verdad parcial». Su reconocimiento como «no binarix» o incluso la invasión de Rusia a Ucrania están entre las muchas interpretaciones que deja una canción que termina dejando una última reflexión sobre individualismo: «Todo lo que quiero ser es el nudo que va contra la corriente / Como cualquier otro «yo» buscando lo mismo».

Norah Jones reedita su mega-debut ‘Come Away With Me’

14

La cantante estadounidense Norah Jones prepara una edición especial de su álbum debut ‘Come Away With Me’ para celebrar el 20 aniversario de su lanzamiento. ‘Come Away With Me: 20th Anniversary Super Deluxe Edition’ podrá encontrarse como pack de 3 CDs o 4 vinilos, y Norah ha lanzado un cover del clásico de Ray Charles ‘Hallelujah, I Love Him So’ para promocionarlo.

‘Come Away With Me’ es el primer álbum de la cantante, y también el tercero más vendido del siglo XXI con 27 millones de copias, solo por detrás de ‘21’ de Adele y ‘The Eminem Show’ de Eminem. El álbum que triunfó en los Grammys llevándose 8 premios a casa, se somete ahora a una reedición multidisco con 22 canciones inéditas. El pack de 3 CDs consistirá en el trabajo original remasterizado, un nuevo disco con demos como ‘Spring Can Really Hang You Up The Most’ de Ella Fitzgerald o ‘Walkin’ My Baby Back Home’ de Nat King Cole, y la primera versión del álbum que Jones grabó con el productor Craig Street.

Tanto en CD como en vinilo, la edición incluirá un libreto con anotaciones y fotos de la era ‘Come Away With Me’. De momento, Norah ha publicado uno de los covers que se incluirán en la reedición del álbum, ‘Hallelujah, I Love Him So – First Sessions Outtake’, grabado en las primeras sesiones que realizó en el año 2000. Tanto esta versión como el resto de temas inéditos que se preparan saldrán a la venta el 29 de abril en CD (29,99€) y el 20 de mayo en vinilo (210,99€). También se podrán adquirir tanto el CD como el vinilo originales remasterizados de manera individual. La pre-venta está disponible aquí.

‘Apolo 10 ½’: Linklater orbita entre la nostalgia felliniana y el “ok, boomer”

3

No es la primera vez que Richard Linklater hace una película sobre la nostalgia y la memoria. Gran parte de su filmografía la ha dedicado a reflexionar sobre el tema del paso del tiempo: ‘Movida del 76’, ‘Todos queremos algo’, la trilogía ‘Antes de’… y, claro, su gran obra maestra, ‘Boyhood’. Tampoco es la primera vez que filma una película de animación utilizando la técnica del rotoscopiado. ‘Waking Life’ y ‘A Scanner Darkly’ supusieron un hito en su momento dentro del cine de animación para adultos.

En su última película, Linklater ha unido por primera vez estos dos elementos. ‘Apolo 10 ½: una infancia espacial’ (estrenada en Netflix) es algo así como el ‘Amarcord’ animado del director texano (aunque el título remita a ‘Fellini, ocho y medio’), una evocación de su propia infancia en Houston situada en un año clave para la cultura popular estadounidense: 1969, cuando el director tenía nueve años y el Apolo 11 llegó a la Luna.

La película comienza como una divertida fábula sobre un niño que es reclutado por la Nasa para participar en la misión secreta Apolo 10 ½, una expedición de reconocimiento a la Luna previa a la llegada oficial de Armstrong y compañía. Sin embargo, a los cinco minutos, el director detiene literalmente el relato (toda la película está narrada a través de la voz de Jack Black) y comienza a contarnos cómo era la vida de ese chico en un barrio residencial de Houston a finales de los sesenta.

A partir de ese momento, ‘Apolo 10 ½’ se convierte en una larga enumeración de recuerdos de infancia, tan brillante estilísticamente como agotadora narrativamente. Programas de televisión, cromos de beisbol, juegos de mesa, películas, discos, helados… Linklater apela a la complicidad del público masculino estadounidense de mediana edad, a su memoria sentimental, a su fetichismo, para evocar su propia infancia. El problema es que quién esté fuera de ese target también es fácil que lo acabe estando de la película.

Tras casi una hora masajeando los recuerdos comunes del espectador, chapoteando en la nostalgia boomer al estilo ‘Yo fui a EGB’, la película retoma el relato inicial. Y vuelve a coger vuelo. La última media hora, donde se combina realidad y ficción, es una deliciosa fantasía que funciona como lúcida reflexión sobre los recuerdos, sobre los mecanismos de la memoria, sobre cómo los hechos históricos (la llegada del hombre a la Luna) se recuerdan con una inevitable mezcla de memoria individual y colectiva. Un poco como nuestro 23-F, que todo el mundo que lo vivió recuerda haberlo visto en televisión cuando en realidad no se emitió en directo.