‘Todo de ti‘ de Rauw Alejandro sigue siendo la canción más popular en España una semana más, seguida por ‘Yonaguni’ de Bad Bunny en el número 2 y por ‘Qué más pues?’ de J Balvin y María Becerra, que sube del 9 al 3. Se confirma nuevo hit para el colombiano cuando parecía algo perdido con sus últimos lanzamientos. Completan el top 5 ‘Loco’ de Justin Quiles, Chimbala y Zion & Lennox y ‘Pareja del año’ de Sebastián Yatra y Myke Towers.
La noticia que deja esta semana la lista de singles española no es qué canción entra en ella sino cuál NO lo hace, y en este caso hay que hablar de Lorde. Las posiciones comerciales de ‘Solar Power’ hasta la fecha han sido modestas, con la salvedad de su Nueva Zelanda natal, donde ha sido número 2; Irlanda, donde ha sido número 11, o Reino Unido, donde ha llegado al número 17, pero en Estados Unidos no ha pasado del 64, el resto de entradas tampoco han sido para tirar cohetes y el tema ya no aparece en el top 50 de Spotify Global.
En el caso de España, ‘Solar Power’ queda fuera de todo el top 100 de singles español cuando ‘Green Light’ llegó a ser número 13. Claro que era una canción bien distinta: parece que el minimalismo hippy de ‘Solar Power’ no ha calado en nuestro país, a lo que hay que añadir que gran parte de la gracia que tiene la canción se encuentra en su ingeniosa letra, y ya se sabe que en España tenemos un poco de alergia al producto anglosajón, a menos que se llame Olivia Rodrigo.
En cuanto a las entradas, la nueva sesión de Bizarrap con Eladio Carrión aparece en el número 15, la nueva colaboración (¿cuántas van ya?) de RVFV y Omar Montes, ‘No quiero amor’, lo hace en el 35, ‘Otro fili’ de J Balvin y Jhay Wheeler en el 51, el remix de ‘Fiel’ de Wisin con Jhay Cortez, Anuel AA, Los Legendarios y Myke Towers saluda desde el 59 y, finalmente, el trío de Lérica, Beret y Lalo Ebratt coloca ‘Hamaca’ en el 82.
Helado Negro ha anunciado que su nuevo disco sale el 22 de octubre. ‘Far In’ será su primer lanzamiento para el sello 4AD y contará con las colaboración de los recomendables Buscabulla, así como de la compositora y modelo Kacy Hill y de Benamin.
‘Gemini and Leo’, el primer adelanto de ‘Far In’, es un corte de pop veraniego con tintes psicodélicos y bastante más contundente de lo que ha solido practicar el artista ecuatoriano-estadounidense. La base tiene un poso funk y el tema incorpora un arreglo de cuerdas que se acerca a lo cinematográfico pero, ante todo, en ‘Gemini and Leo’ manda el espíritu relajado y veraniego que ha solido caracterizar al sonido de Helado Negro, como el mostrado en su disco ‘This is How You Smile‘, en realidad más cercano al folk sin abandonar la electrónica.
El vibrante vídeo animado de ‘Gemini and Leo’, bajo estas líneas.
01 Wake Up Tomorrow (ft. Kacy Hill)
02 Gemini and Leo
03 Purple Tones
04 There Must Be a Song Like You
05 Aguas Frías
06 Aureole
07 Hometown Dream
08 Agosto (ft. Buscabulla)
09 Outside the Outside
10 Brown Fluorescence
11 Wind Conversations
12 Thank You for Ever
13 La Naranja
14 Telescope (ft. Benamin)
15 Mirror Talk
trashi es una banda de Murcia compuesta por el cantante Sergio Nicolás, la guitarrista Luz Abril, el bajista Luis Morera y la batería María Lázaro. Juntos forman uno de esos grupos que solo podían haber nacido en el contexto de lo que se denomina «bedroom pop» pero su música no se circunscribe a ese estilo o movimiento, sino que suena más ambiciosa.
Un ejemplo es ‘Quiero dormir contigo’, el single de Natalia Lacunza en el que aparecen como artistas invitados, pero que suena 100% a ellos y de hecho es su mayor éxito hasta la fecha. Una mezcla de melodías power pop y guitarras indie-pop y post-punk que solo podría haber salido en el siglo XXI pues hace un uso prominente del autotune. Lo mismo sucede en el pop-punk sintético de ‘ya nooo’ y en otros cortes destacados como ‘no me ves:(‘ o ‘dime que si’, más new wave.
Sí, trashi es uno de esos grupos que titula todas sus canciones en minúscula, pero queda comprobado que su sonido no termina de caber en la etiqueta de bedroom pop, si es que esta tiene algún significado a día de hoy: es posible percibir en sus canciones influencias del pop-rock sintetizado que se hacía en Reino Unido en los años 80 en instrumentación, ritmos y melodías, pero pasado por los filtros actuales del trap (el uso de autotune) y la autoproducción.
‘mal mal’, uno de los temas que puedes escuchar en la playlist actualizada de Sesión de control, supone una pequeña evolución para trashi: su ritmo de disco-rock con guitarras es asociable a grupos tipo Phoenix o Two Door Cinema Club, mientras el rasgar de dicha guitarra por momentos sí es muy bedroom pop. Nada de esto funcionaría, sin embargo, sin una melodía buena, y hay que decir que trashi saben hacer que una canción suya se quede en la cabeza. ‘mal mal’, hoy la Canción Del Día, puede ser su mejor propuesta hasta la fecha.
Los Pekenikes son un nombre esencial en la historia del pop español, especialmente por sus éxitos con instrumentales como ‘Los cuatro muleros’ o ‘Hilo de seda’, aunque por sus filas pasaron cantantes de manera efímera, incluyendo personajes tan importantes como Antonio Morales ‘Junior’ o Juan Pardo. Sin embargo, sería uno de los instrumentistas de la banda -Félix Arribas, batería- quien pondría voz a su mayor éxito cantado, la sublime ‘Cerca de las Estrellas’.
La evolución del grupo madrileño desde sus comienzos en 1961 es sumamente interesante, y corre en paralelo a las modas sonoras de cada momento de la década: fuerte influencia de los Shadows y el sonido beat en los primeros años, que se va abriendo hacia mediados de la década a influjos del soul instrumental de bandas como Booker T & The MGs o el sonido del pop sofisticado americano del sello A&M. Un elemento esencial en esta evolución hacia la sofisticación la tuvo el productor Rafael Trabucchelli, el gran arquitecto -junto al arreglista Waldo de los Ríos- del célebre Sonido Torrelaguna, desde los legendarios (y desaparecidos) estudios madrileños del sello Hispavox. En su elegida senda como combo instrumental, la cantidad de ideas imaginativas e instrumentaciones inusuales (desde lo exótico a lo clásico) con las que Waldo y Trabucchelli vistieron las composiciones de Los Pekenikes desde que empezaron a hacerse cargo juntos de sus producciones en 1965 es realmente espectacular: cuando el sonido de base rock/garage no era suficiente, se recurría a exuberantes orquestaciones estilo MOR americano, arreglos de metales a lo Tijuana Brass, aires de música clásica española, y hasta ocasionales toques orientales.
Todo este arsenal de recursos acercaba también los mejores momentos de sus dos primeros LPs a otro interesante territorio muy en boga por entonces, el del pop barroco anglosajón. Sin embargo la llegada de la psicodelia en 1966 y su popularización en 1967 tardaría un poco más en notarse en su discografía: ocurriría con la gestación durante 1968 de su tercer álbum, ‘Alarma’, el mismo año de explosión definitiva que en casi todo el pop mainstream la Europa continental.
Las producciones de Hispavox se caracterizaron siempre por su calidad de nivel mundial, conseguida gracias a lo bien diseñados y construidos que estaban el Estudio I y II del sello (el estudio II tenía capacidad para una orquesta sinfónica completa) y a lo avanzado de sus equipos de grabación. Pero desde 1967 la cosa había mejorado todavía más: los estudios contaban con la primera mesa Neve de 48 canales del país y una grabadora Lyrec de 12 pistas que abría enormes posibilidades. Este nuevo avance tecnológico permitió soñar más ambiciosamente en algunas de las piezas que formarían ‘Alarma’.
Así pues cuando Alfonso Sáinz (miembro fundador de Los Pekenikes junto a su hermano Lucas) trajo una nueva composición titulada ‘Cerca de las estrellas’ -inspirada como tantas otras piezas de pop de la época en la carrera espacial- las condiciones técnicas para crear lo que se convertiría en una pequeña obra maestra de la psicodelia española estaban ya al alcance. Félix Arribas, su batería, nos cuenta parte de la gestación: “en el estudio solíamos trabajar estrechamente con el ingeniero de sonido Mike Llewellyn-Jones, pero para entonces le había sustituido otro ingeniero más joven, un inglés de nombre Alan. Con él nos entendíamos mejor porque era más de nuestra generación. Para ‘Cerca de las estrellas’ queríamos un efecto de voz así tipo flanger, o phaser, pero entonces no había de nada, no existían esos efectos. Alan construyó un aparato allí mismo, en el estudio, con los pocos medios que tenía, para recrear ese efecto. Lo usamos también en la canción ‘Nostalgia’, ahí se percibe más claramente”. El arreglo de batería de Félix en la canción es también esencial: un peculiar ritmo con cencerro y chaston en las estrofas, que explota con fabulosos redobles a un ritmo casi breakbeat en los estribillos, ayudado de sus singularísimo doble bombo (fue el primer baterista español en utilizarlo, inspirado por Bobby Clark en un concierto de Vince Taylor en Torremolinos años atrás).
Pero antes de ningún ritmo, la canción comienza de forma totalmente mágica, con un hipnótico arpegio de guitarra y solo octavado de Tony Obrador, recién llegado por aquel entonces a la banda para sustituir a Lucas Sáinz, que acababa de ser llamado a filas (ese problema endémico del pop español de los 60 hasta los 80). Y durante el arpegio, a modo de puntuación métrica sonora, una nota que se repite a cada compás, mecánicamente, casi como un pulso electrónico. Félix Arribas nos confirma que es un armónico de guitarra (!) tocado repetidamente… “como el sonido del sónar de un submarino”. Durante años me he preguntado si habría alguna relación con esa otra nota de guitarra repetitiva, la de ‘Contact’ de Serge Gainsbourg para Brigitte Bardot, grabada el mismo año, también de temática espacial y con experimentos sonoros de alguna manera similares, pero parece que fue más bien una típica coincidencia, algo que flotaba en el aire en la época y ambas producciones recogieron. Félix nos confirma que por su parte no hubo ningún tipo de inspiración.
Cuando el solo concluye su melodía, le responde una sensacional sección de vientos sobre la que Arribas nos da un dato fascinante: el arreglo no lo hizo Waldo de los Ríos, que no participó en esta canción en particular, sino el propio grupo, en concreto del recién llegado Tony Obrador, a quien se le ocurrió esa sensacional respuesta melódica con los metales. Tras esa intro atmosférica, totalmente fabulosa, entra al fin la voz de Félix cantando suave, distinto, con un estilo muy inusual para la época, revistiendo ese “buscaré otro mundo lejos del sol / en las estrellas” de un algo hipnótico y muy delicado.
Los elementos de rock ácido se suceden: llega el primer solo con espectacular fuzz, y después de la siguiente parte vocal, un interesantísimo puente de arpegios y voces confundidos en una bruma lisérgica, emborronados con un sonido de drone, tan característico de la psicodelia de influencia india implantada por los Beatles, que a falta de otros medios se grabó con una armónica:
Los últimos compases de ‘Cercas de las Estrellas’ los cierra otro increíble solo de guitarra con fuzz, del brillante Tony Obrador, un elemento solista cuya furia contrasta con las delicadas partes vocales antes mencionadas. Como anécdota, Félix recuerda cómo se decidió que él la cantase: “Es cojonudo, porque la canción la llevamos preparada al estudio pero no se había decidido quién la cantaría. En los ensayos yo la cantaba para mí… porque yo con mi anterior grupo los Silver’s ya cantaba. El caso es que Trabucchelli montó una especie de casting para que cada un cantáramos unos pocos versos, Alfonso, Ignacio, Tony… después de pasar todos dijo ‘me quedo con Félix’”.
El disco se lanzó en 1968 con gran éxito, envuelto en una bonita portada que muestra una cápsula del Proyecto Gemini, una foto que para poder ser utilizada, nos comenta Arribas, “Hispavox tuvo que pedir permiso a la NASA, y todo”.
En ese canon de canciones inspiradas por la conquista del espacio, en una horquilla que comienza quizá con ‘Telstar’ de los Tornados (1962) y llega a su apogeo con ‘Space Oddity’ en 1969, es fascinante comprobar que un año antes, 1968, Los Pekenikes crearan esta pieza magistral, en mi opinión la cumbre del Sonido Torrelaguna. Su apreciación décadas después no ha hecho más que aumentar, y destaca una formidable versión del sueco Ebbot Lundberg & The Indigo Children en 2016, reconvertida al inglés como ‘Falling from Heaven’, y dedicada a la memoria de Alfonso Sáinz, fallecido en 2014.
‘Cerca de las estrellas’ suena en el episodio #382 de Popcasting, el podcast de Jaime Cristóbal, disponible en este enlace.
Lorde ha anunciado los detalles que quedaba por conocer de su nuevo disco, ‘Solar Power’, estos son, fecha de edición y tracklist. El disco sale el 20 de agosto y la secuencia de pistas es la que veréis a continuación. Se revelan un total de 0 colaboraciones, como ha venido siendo habitual en la discografía de la cantante neozelandesa. También se ha anunciado una gira para el año que viene, que en España solo tendrá una parada y es la conocida por todos, la de Primavera Sound.
1 The Path
2 Solar Power
3 California
4 Stoned in the Nail Salon
5 Fallen Fruit
6 Secrets From a Girl (Who’s Seen It All)
7 The Man with An Axe
8 Dominoes
9 Big Star
10 Leader of a New Regime
11 Mood Ring
12 Oceanic Feeling
Bonus Tracks:
13 Helen of Troy
14 Hold No Grudge
Hoy 21 de junio iba a ser el día en que se iba a lanzar oficialmente ‘Solar Power‘, el nuevo single de Lorde. Sin embargo, debido a las filtraciones que se estaban produciendo en la red, la cantante neozelandesa se veía obligada a adelantar su estreno unos días antes. Con él llegaban las comparaciones con George Michael y, sobre todo, con Primal Scream, hasta el punto de que Lorde ha revelado que Billy Gillespie fue contactado para darle el visto bueno a la canción, debido a su parecido con ‘Loaded’, y a pesar de que Lorde reconocía no haber escuchado a Primal Scream «en su vida.
Pero la autora de ‘Melodrama’ no va a dejar pasar el solsticio de verano, que se produce hoy mismo, sin dar más detalles sobre su esperado nuevo trabajo discográfico. De hecho, la artista ha explicado que el «calendario natural» da pistas de lo que se avecina, lo que invita a mirar fechas importantes que se producirán durante el verano del Hemisferio Norte, y desde ya puede verse en su página web el adelanto de algo llamado ‘Solstice’ del que se desconocen más detalles. Parece que Lorde quiere inaugurar la temporada estival.
El adelanto se compone simplemente de un vídeo de unos pocos segundos en el que aparece Lorde meditando en la playa detrás de una mesa de flores, plantas y arbustos hecha con leña. Detrás de ella se ve una tienda de campaña rudimentaria, entre otras cosas. En los foros se especula que puede ser su nuevo single y que habrá más novedades el día de las Fiestas Juninas, el jueves 24. Está claro que la estética ‘Midsommar‘ parece una referencia en esta nueva era.
Maroon 5 dejaron hace rato de ser una banda de pop-rock para convertirse en un conglomerado de autores y productores centrado en la pegadiza voz de Adam Levine -y en lo que sea que hace el resto de integrantes- que se dedica a fabricar y lanzar hits de pop blanditos y solventes que buscan la comercialidad del momento. La razón por la que son tan exitosos es porque sus canciones están diseñadas para ser adictivas, y la razón por la que son tan odiados es porque nadie percibe autenticidad en ellas. Han pasado por las manos de demasiadas personas. En ‘JORDI’, su nuevo disco, casi 50.
‘JORDI’ se titula en homenaje a Jordan Feldstein, mánager de Maroon 5 de toda la vida que falleció en 2017 por un ataque al corazón. La relación entre el título del álbum y su contenido empieza y termina en el single ‘Memories’, lanzado en 2019. Es un tema que refleja muy bien esta dicotomía amor/odio que existe con Maroon 5. La canción se supone que debería ser emocionante, conmovedora, pero suena tan sumamente calculada que solo causa rechazo. Es la fórmula clásica de Maroon 5: ellos mastican las emociones hasta convertirlas en un puré insípido, y el público consume sus canciones masivamente porque tienen un efecto narcótico. De ahí que el titular de uno de los pocos artículos que se ha atrevido a defenderles declare que Maroon 5 hacen canciones para gente que está «demasiado cansada para sentir algo».
Como no se le puede pedir peras al olmo, ‘JORDI’ vuelve a ser un buen disco de pop sin una personalidad marcada pero funcional, en el que incluso es posible percibir una cierta unidad en la producción evocadora y atmosférica de las canciones. ‘Sugar‘ era un single excelente, pero también era un single excelente de Katy Perry, y Maroon 5 no ven la necesidad de buscar un sonido propio cuando el que fabrican es tan exitoso. La balada ‘Beautiful Mistakes’ con Megan Thee Stallion podría ser de cualquiera, pero funciona y reconozco que la estrofa de «holding on» es bonita, y ‘Nobody’s Love’, otro de los singles que se dieron a conocer hace tiempo, con esos licks de guitarra tan ochenteros, está OK. Es olvidable, pero cuando la escuchas no te dan ganas de salir corriendo.
Esta es la tendencia que sigue ‘JORDI’ desde el principio hasta el final. ‘Lost’ es otro single pegadizo, muy sintético, de base lo-fi pero no, que probablemente olvidarás una vez la hayas escuchado. ‘Lovesick’ tiene un punto Motown que sienta bien a la voz de Levine y Stevie Nicks aparece haciendo coros en una ‘Remedy’ que no, no está a la altura de su leyenda, pero quizá no iba a estarlo nunca. La balada ‘Echo’ con blackbear es atmosférica sin perder de vista la eficacia de un gancho que usa un «eco» en el estribillo. Y ‘Seasons’ es la apuesta de Maroon 5 por el sonido de trap y bedroom-pop de moda desde hace años. Otra vez no es exactamente una mala canción. ¿Cómo iba a serlo con tanta gente involucrada?
Más desaprovechada está H.E.R. en ‘Convince Me Otherwise’: ella canta de lujo pero la canción, que trata de emular un sonido de pop-rock de los 80, no es memorable, y Bantu puede agradecer a Maroon 5 abrirle a una audiencia masiva en ‘One Night’, pero este pseudo-dancehall es anodino y repetitivo. Tampoco necesitábamos escuchar al fantasma de Juice WRLD en ‘Can’t Leave You Alone’.
En este largo que habla sobre todo de la necesidad de apoyarse en el amor para superar la incertidumbre o la depresión, Adam Levine vuelve a ejercer de vehículo de unas canciones que se conforman con existir en el contexto de pop actual. Los artistas colaboradores pasan para saludar, pero no son esenciales. Maroon 5 tienen con ellos eso en común.
Después del éxito de Madrid Brillante y los Sábados y Domingos Brillantes se anuncia Festival Brillante, nuevo festival de Madrid que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de septiembre en Chapinería, localidad en la Sierra Oeste de Madrid que se encuentra a 50 km de la ciudad (a 40 minutos de la capital). El festival, que será diurno, apuesta por un formato campestre donde, además de conciertos, se podrá disfrutar de comida local, artesanía y deporte al aire libre. Abonos, aquí.
El cartel de la primera edición de Festival Brillante cuenta con nombres tanto nacionales como internacionales, entre ellos Los Planetas, Sen Senra, Ed Maverick, Panda Bear, Maria Arnal i Marcel Bagés, Mujeres, Aiko el grupo, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Oklou, con la que hemos hablado recientemente a raíz de su disco ‘Galore’; Depresión Sonora, El Último Vecino, Alondra Bentley, Soleá Morente e Ikram Boulum.
Además de estos artistas quedan confirmados en el primer cartel de Festival Brillante también Axolotes Mexicanos, Marcelo Criminal, Chavales, Tronco, Rojuu, Bratty, 9ckles, Bikôkô, Capricornio Uno, Chill Mafia, Crblx, El Buen Hijo, La Paloma, Las Dianas, Marta Knight, MILC, Morreo, Pinpilinpussies, SIMONA, Tarik Rahim, Tarta Relena, Zephyr Bones y Yana Zafiro.
Para llegar a este enclave madrileño habrá lanzaderas a disposición de los asistentes, así como servicios de transporte público y también un parking habilitado para vehículos privados.
Sons of Kemet, el grupo de jazz de Londres formado por el saxofonista, clarinetista y compositor Shabaka Hutchings, al frente también de The Comet is Coming; el tubista Oren Marshall y los percusionistas y baterías Seb Rochford y Tom Skinner, lleva una década al frente de la vanguardia del jazz británico. Especialmente aclamado fue su tercer disco, ‘Your Queen Is a Reptile’, que denunciaba el racismo en la Monarquía británica muchos años antes del escándalo Meghan Markle y que, en 2018, fue nominado al Mercury Prize.
El grupo debutó en el año 2013 con el galardonado ‘Burn‘ y más adelante publicó un segundo álbum llamado ‘Lest We Forget What We Came Here to Do‘ que también fue aplaudido por la crítica. Su sonido se ha solido caracterizar por dar lugar a una fusión de «jazz modal y free jazz con ritmos y modalidades africanos, dub caribeño o timbres propios de Oriente Medio» con otros sonidos como el hip-hop o el dancehall. Si el cuarteto tiene un claro precedente en Pharoah Sanders, autor este año junto a Floating Points de un álbum sobresaliente, hay que decir que Sons of Kemet también han publicado obras en el sello Impulse!, el cual también ha trabajado con el veterano músico.
Este año, Sons of Kemet han vuelto a la actualidad musical con ‘Black to the Future’, que será el Disco de la Semana en estas páginas. Un trabajo que el grupo ha pensado como «un poema musical para la invocación del poder, la memoria y la sanación» y que «representa un movimiento hacia la redefinición y la reafirmación de lo que significa luchar por el poder negro». El grupo explica que ‘Black to the Future’ es uno de esos álbumes que se entienden mejor dentro de su contexto, pero añade que el «mensaje universal sigue siendo el mismo, que para que la humanidad evolucione debemos repensar qué significa ser negro e ir hacia el futuro».
Entre los cortes destacados de este álbum se encuentra el single ‘Hustle’, que cuenta con la interpretación vocal de Kojey Radical y con coros de Lianne La Havas. Kojey «recita duro en el tema más jamaicano, de dub oscuro y asfixiante pero pegadizo» del disco, explica Mireia Pería en la reseña del álbum que publicaremos próximamente. «En ‘Hustle’ el dolor colectivo (el tema menciona los barcos de esclavos) se funde con el individual («he nacido en el barro y tengo el espíritu de lucha en mi interior», pero también se muestran dispuestos a demostrar su coraje: “You can test my spirit, but don’t test my patience”».
Esta domingo se ha emitido el cuarto episodio de Drag Race España, que ha contado con la participación de Bad Gyal en el jurado oficial. (ATENCIÓN SPOILERS) La autora de ‘WARM UP‘ ha valorado positivamente la mayoría de looks de las reinas y ha dicho que ella misma se siente drag queen, a lo que las concursantes han respondido que estarán encantadas a ayudarle a vestirse y maquillarse como tal. La canción que ha sonado en el «lip synch» final ha sido ‘Pussy’ y no ’44’… quizá porque el episodio lleva meses grabado. Puedes comentar el programa en nuestros foros.
Otra invitada estelar en el programa ha sido Samantha Hudson, que acaba de presentar single con La Prohibida producido por PUTOCHINOMARICÓN, ‘Disco Jet Lag’, y que ha participado en el panel de «Snatch Game» junto a la drag Kika Lorace. Una decisión extraña la de juntar a las dos carismáticas artistas a la vez en un mismo programa. ¿No merecía Hudson ser jurado junto a Supremme Deluxe, Los Javis y Ana Locking en otra ocasión? Por cierto, Alaska será jueza el domingo que viene.
El juego de «Snatch Game», en el que las reinas imitan a una serie de personajes conocidos, es uno de los más esperados en cualquier edición del programa, y el primer «Snatch Game» español se puede decir que no ha defraudado en absoluto. Las imitaciones de Duquesa de Alba, Belén Esteban, una Isabel Díaz Ayuso atacada por los tics, Karina, Dakota de ‘Hermano mayor’ o Encarnita, la señora del Baptisterio Romano, han sido delirantes (mucho menos acertada ha estado la Mona Lisa).
Si el capítulo de esta noche de Drag Race ha sido el mejor hasta el momento no ha sido solo gracias al «Snatch Game», donde han estado especialmente acertadas Dovima, Killer Queen, Saggitaria y Pupi Poisson. La prueba de «readings» o lecturas también ha dado lugar a frases espectaculares como «no te muevas que se te va el filtro» o «tienes cuerpo de mujer y cara de ‘Proyecto hombre'». Hasta las bromas edadistas han estado bien por mal que pese decirlo, porque lo de «eres tan mayor, tan mayor, tan mayor… punto» es para integrarlo en el vocabulario propio.
La guinda del pastel en el cuarto episodio de Drag Race España ha llegado con la pasarela triple donde las concursantes han tenido que vestirse de tres «looks»: choni de barrio, ejecutiva agresiva y socialité de Marbella. La mayoría de «looks» han sido fantásticos -especial mención a la ejecutiva de Carmen Farala y a la choni de Killer Queen- hasta que ha llegado Pupi Poisson vestida de «Rappela» (¿o era Lydia Lozano calva?) y se las ha merendado a todas. Ha sido la ganadora moral de este cuarto capítulo de Drag Race España, el mejor hasta la fecha.
Catorce años después de su último largo, Aly & Aj regresan con ‘a touch of the beat gets you up on your feet gets you out and then into the sun’, del que se pudieron ir escuchando adelantos de lo más prometedores desde el año pasado. Las hermanas Michalka renacen como artistas pop a las que tener en cuenta y tomar en serio, alejadas ya del sonido “teen” que poblaba sus tres primeros discos y abrazando por completo el synthpop.
‘Pretty Places’ sirve como apertura para el álbum, en el que se invita al interés amoroso de la narradora (las canciones están en primera persona) a escaparse juntos. Es una sentida balada indie pop en la que prácticamente uno puede sentir que está en un coche recorriendo la costa californiana. Lejos de buscar un hit, Aly & Aj optan por alargarla hasta los cinco minutos, reforzando aún más esa sensación que transmite de empezar una aventura nueva dejando el pasado atrás. Ese “Tenemos tiempo/ siéntate y te llevaré a todos los sitios bonitos” que suena en el pre-estribillo es extrapolable al resto del disco: el viaje comienza, déjate llevar, déjalo en sus manos.
En seguida la dulzura de la primera canción se vuelve amarga con ‘Lost Cause’ y ‘Break Yourself’, pese a que melódicamente pueda parecer lo contrario. La primera habla de una relación que está muerta aunque ambas partes han luchado todo lo posible por ella: “Tal vez simplemente siguió su curso/ e intentarlo demasiado solo lo hace peor”. La segunda reflexiona sobre si ha llegado el momento de un cambio. Paradójicamente, es la canción que más usa la repetición de todo el álbum, ya que los dos versos son los mismos y el estribillo repite continuamente las dos palabras que le dan título. En lo musical además de la percusión, presente prácticamente todo el tiempo, hacia el final hay una sección de trompeta que lleva a la composición a uno de los grandes momentos del proyecto.
El primer single y su mayor éxito de esta era, ‘Slow Dancing’, redirige al álbum a la balada romántica, esta vez muy en la línea de la última Taylor Swift, con un sofisticado conjunto de guitarras y sintetizadores en el que dan ganas de quedarse a vivir. Pero en general ‘a touch of the beat…’ ofrece más canciones con ritmos animados que lentos, más allá de que las letras hablen de sentimientos dolorosos. Como la joya del álbum, ‘Symptom of Your Touch’, una melancólica y azucarada canción de ruptura que crea adicción y que incluso coquetea con ciertos sonidos propios del dream pop. Como también lo hace ‘Listen!!!’, que captura mediante una nube de sintetizadores, baterías y guitarras eléctricas lo que supone estar atrapado en una relación tóxica.
Como separación entre la primera parte y la segunda está el tema más extraño que se puede encontrar aquí: ‘Lucky to Get Him’, que huye de la estructura convencional, y pese a que no sea uno de los puntos más álgidos del proyecto, resulta de lo más refrescante. Al igual que también lo es ‘Don’t Need Nothing’, cuyo estribillo da nombre al larguísimo título del álbum. Casi al final, destaca sobre todo la estupenda ‘Stomach’, probablemente donde estén las letras más tristes, sobre una relación que está acabando y cómo ese dolor se vuelve físico “Me duele la tripa, me corta como un cuchillo / todos estos recuerdos no parecen míos / Simplemente no puedo soportar ser tu exmujer”.
‘a touch of the beat…’ se caracteriza por tener un sonido cohesivo durante sus 12 canciones, que fluyen entre sonidos synthpop oníricos y escapistas casi sin que te des cuenta. Quizá lo único que se echa en falta es un temazo más tipo ‘Joan of Arc on the Dance Floor’ (aunque se entiende su ausencia en el disco). Pero esta colección de canciones dejan claro que Aly & Aj han regresado para quedarse, y su álbum es toda una lección de cómo hacer pop del bueno, sin atender a listas de éxitos, simplemente guiándose por su sensibilidad y siendo fieles a ellas mismas.
Depresión Sonora, el alias del cantante y compositor madrileño Marcos Crespo, ha publicado este año su segundo EP, el primero desde que, durante la pandemia, se diera a conocer gracias a canciones como ‘Ya no hay verano’. ‘Historias tristes para dormir bien’ es otra colección de producciones de post-punk y coldwave existencialista que ha sido presentada por singles estelares como ‘Apocalipsis virtual‘, que pasara por nuestra sección Canción Del Día hace unos meses.
Y en este día gris de domingo -al menos en Barcelona- es el turno para detenernos en otro de los cortes destacados de ‘Historias tristes para dormir bien’, el que se utilizó para promocionar el EP a su lanzamiento. El título de ‘La casa del árbol’ puede sugerir que el tema habla de la niñez, pero en realidad trata sobre adaptarse a un nuevo entorno.
En declaraciones a JENESAISPOP, Marcos Crespo ha explicado que «‘La casa del árbol’ habla de cambio, de cuando sales de tu casa y ese nuevo sitio al que has ido te hace sentir pequeño, pero aún así recuerdas los motivos por los que te fuiste y sigues adelante. Esta vez sin olvidar el pasado y a tu gente».
Para Marcos, el entorno le es hostil ya desde la primera estrofa de la canción, cuando anuncia que «todo el mundo se ríe a mi alrededor», que «entre tanta gente me siento pequeño» y que prefiere «pasar el tiempo en mi imaginación». Dentro de su mente, él y su persona amada son felices solos: «descubriremos que este no es nuestro lugar, siempre quise una casa del árbol, tener un barco y ser el capitán». Sin embargo, cuando vuelve a la realidad y «baja a la calle» para conocer el barrio, cierta sensación de ansiedad vuelve a apoderarse de él. Así, el artista sentencia que «no conozco a ningún vecino y te echo de menos».
‘La casa del árbol’ no presenta el nervio de la mencionada ‘Ya no hay verano’ ni la profunda melancolía de ‘Tú no me tienes que salvar’ sin que eso sea malo en absoluto. Más bien, la canción se crece a través de un sentimiento de serenidad y cierta resignación, como da a entender ese «desastre nacional» repetido varias veces al final, muy adictivo, que suena como una autoflagelación y, a la vez, como una aceptación total de las circunstancias.
Françoise Hardy es noticia después de haber hablado sobre su estado de salud con la revista francesa Femme Actuelle. La popular cantante gala, que lleva 20 años luchando contra un cáncer de faringe, el tratamiento para el cual le ha dejado graves secuelas, se encuentra en un momento de salud muy delicado y ha reclamado el suicidio asistido.
En la entrevista, Hardy ha declarado que «mis noches son peores que mis días» y que «sus días son un infierno». Ha detallado que (los médicos) llevan dos años pudriendo mi vida y debilitándome, cada vez más por culpa de la ausencia de saliva, la falta de irrigación de toda la zona otorrinolaringológica, sequedad generalizada y hemorragias nasales, y la dificultad respiratoria ”. La artista se enfrenta a su vez a un problema de audición pues, como relata la revista, «a raíz de una otitis serosa agravada por los rayos, Françoise Hardy perdió el uso de un oído».
Debido a su estado de salud, Hardy ha abogado por la eutanasia pero asegura que su «pequeña notoriedad» en Francia le está dificultando someterse a tal intervención, como recoge La Vanguardia. “No se trata de que los médicos accedan a todas las peticiones. Se trata de acortar el sufrimiento innecesario de una enfermedad incurable desde el momento en que se vuelve insoportable. Pero dada mi (pequeña) notoriedad nadie querrá correr el riesgo de ser retirado de ejercer la medicina”.
En el nuevo episodio de «Revelación o Timo, el podcast de JENESAISPOP», repasamos la historia del madrileño Ochoymedio Club en compañía de sus tres socios, David «Smart», Belén «DJ Manazas» y Luis «Luiliminili», estos dos últimos también muy conocidos por proyectos musicales como L Kan y Bla. Repasar la historia del club es repasar también la historia del pop del siglo XXI desde los tiempos del tontipop y los homenajes a Family hasta la aceptación del trap actual, pasando por la eclosión indiemainstream de Lori Meyers y Love of Lesbian. Como en los últimos casos, la versión ivoox de este podcast contiene un par de canciones que asociamos a la sala.
Sebas y Claudio de JENESAISPOP revelan de qué nos conocemos la gente de la web y Ochoymedio (la era del supuesto garrafón), recordamos los tiempos de las piruletas y las tarimas y hablamos de la profesionalización del DJ. Hablar de Ochoymedio es hablar también de la historia de sus conciertos: Luis recuerda el día que tuvo que improvisar como parte del equipo de seguridad de Lady Gaga, David celebra haber apostado por Carolina Durante antes de que pasaran a tocar al WiZink, y Belén recuerda de qué manera intentó remontar el Franela de los jueves cuando vio que no funcionaba, entre muchas otras cosas.
De la escatología de todo tipo y aquellos míticos grifos de los que solo salía agua caliente, hasta la incorporación de Cayetanos en la Sala But, el 9º capítulo de «Revelación o Timo» llega con el deseo de que este y otros clubs de nuestro país puedan volver a enriquecer nuestras vidas y el mundo de la cultura como han hecho durante décadas. Gracias infinitas a David, Belén y Luis por su participación.
Varias canciones son capaces de llegar al top 10 de lo más votado en JENESAISPOP, como es el caso de ‘Solar Power’ de Lorde, la última de Ava Max y el viral de Troye Sivan con Regard… pero ninguna es capaz de derribar ‘ZITTI E BUONI’ de Måneskin del número 1, que abraza por segunda semana consecutiva mientras otras canciones de Eurovisión se van desinflando.
En otros puntos de la lista entran Tinashe, Los Punsetes, James, Arab Strap y dani en el último lugar. También hay que hablar de un clásico de la web que nos deja después de casi medio año: ‘Perra’ de Rigoberta Bandini, que no fue número 1 por muy poco, quedando en el número 2.
Efterklang han anunciado que su nuevo disco ‘Windflowers’ sale el 8 de octubre. Será su primer lanzamiento en el sello City Slang, casa de José González, Caribou o Noga Erez, y su primer adelanto es sorprendente. Es la Canción Del Día.
El trío danés formado por Mads Brauer, Rasmus Stolberg y Casper Clausen es conocido por su sonido de chamber pop electrónico y preciosista, expuesto en buenos discos como ‘Parades’, o por el más folk de su anterior obra; pero ‘Living Other Lives’ presenta novedades respecto a lo que ha solido hacer.
El tema busca una grandiosidad épica, hasta el punto de que su introducción dura 1 minuto, y se basa en un marcado compás de ritmo programado que suena vagamente breakbeat. El grupo acompaña esta base con ritmos de guitarra acústica y otras melodías de guitarra, flauta o sintetizador para crear un tapiz muy rico de sonidos donde cabe lo bucólico con lo espacial, mientras la melodía vocal es 100% Bon Iver aunque no haya sido intencionado. Por momentos da la sensación de que los Coldplay de ‘Viva La Vida’ podrían haber hecho una canción así. El videoclip ha sido rodado en la isla danesa de Møn, al sur del país, con una vieja cámara de 16mm rusa.
Si el álbum habla sobre «existir, solos o juntos en la naturaleza» y «sobre reconectar y dejarnos crecer los unos a los otros», ‘Living Other Lives’ lo hace desde una perspectiva muy actual. Cuenta Clausen que ‘Living Other Lives’ nació cuando trasteaba con un 404 sampler mientras navegaba a través de Instagram, lo cual le hizo reflexionar sobre esta red social y su rol en el mundo de hoy. «La imaginación salta de un lugar a otro, de una vida a otra. Me vuelvo a encontrar conmigo mismo, me actualizo a mí mismo, absolutamente exento de cuerpo, mientras navego por la red…. Es un mundo fascinante el que estamos viviendo, es tan simbiótico, todos sabemos lo que los demás están haciendo… Siento que estoy viviendo múltiples vidas al mismo tiempo, que estoy observando a esta gente expresarse y cambiarse a sí mismas desde tan lejos pero a la vez en el mismo planeta».
01) Alien Arms
02) Beautiful Eclipse
03) Hold Me Close When You Can
04) Lady Of The Rocks
05) Dragonfly
06) Living Other Lives
07) Mindless Center
08) House On A Feather
09) Åbent Sår (Feat. The Field)
En 2005 se estrenó ‘El cielo gira’. El premiadísimo debut de Mercedes Álvarez llamó la atención por dos aspectos: su mezcla, muy libre y porosa, de ficción y documental; y su mirada, poética y antropológica, a lo que ahora se llama la España vaciada. A través de la senda abierta por esta película llegaron muchas otras. De repente, todos los festivales tenían su documental sobre la vida rural. La España vaciada se llenó de aspirantes a directores preguntando cosas a los lugareños y haciendo planos “artísticos” de las casuchas de los pueblos. La mayoría eran bastante intrascendentes y pretenciosos. Pero hubo excepciones: ‘El somni’ (2008), ‘No todo es vigilia’ (2014), las películas de Ramón Lluís Bande (‘Vida vaquera’, ‘El nome de los árboles’, ‘Equí y n’otru tiempu’)…
‘Destello bravío’ no es un documental sobre la España despoblada, pero sí recoge parte de esa tradición. Su directora, la también debutante Ainhoa Rodríguez, hizo como Mercedes Álvarez en el pueblo soriano de Aldeamayor: estuvo varios meses en Tierra de Barros ganándose la confianza de los vecinos y empapándose de la vida de esa comarca pacense. Y su periplo festivalero ha sido casi idéntico: estreno en Rotterdam, y luego en Málaga, donde se ha llevado el premio del jurado y el de mejor montaje.
Sin embargo, la mirada de Ainhoa Rodríguez es muy diferente a la de Álvarez. ‘Destello bravío’ documenta la España vacía conservando parte de esa herencia formal observacional: planos fijos, atención a las texturas lumínicas y sonoras del paisaje y el paisanaje, utilización de actores no profesionales… Pero incluye otros elementos, otros “destellos” además del realismo “bravío”, que la convierten en una película enormemente singular.
Por un lado, la directora utiliza un costumbrismo irónico, extravagante y feminista que recuerda –aunque no sea tan tronchante- a las películas de ‘Carmina’ de Paco León. Por otro, un suspense de ecos lynchianos que no acaba de funcionar. La directora siembra un misterio, lo riega con sonidos extraños, planos inquietantes y una atmósfera amenazante, donde parece que va a suceder un hecho trágico -otro Puerto Hurraco u otra “manada”-, pero no termina de florecer. Acaba resultando algo impostado.
En cambio, hay un tercer elemento mucho más interesante. Rodríguez aplica una mirada surrealista a la película que rotura como un tractor el sustrato naturalista de este tipo de propuestas y lo emparenta con el cine de Luis Buñuel. De hecho, la secuencia más celebrada de la película, aquella en la que un grupo de señoras experimentan una orgía etílica y bollera (de bollos), una catarsis donde se libera el deseo sexual reprimido (“una oda al autoplacer de la mujer madura”, según su directora), es plenamente buñueliana.
Esta secuencia resume las características de ‘Destello bravío’: un gazpacho con fondo tradicional, al que le han añadido ingredientes y técnicas “de autor” como el humor esquinado, el naturalismo onírico, la denuncia feminista y los planos estáticos, como estampas, del cine de vanguardia. No sabe a gloria, pero está rico.
Dorian son un grupo con suerte: pudieron terminar su gira mundial, que recorrió España y varios países de América, a finales de 2019. En 2020 tenían programados los típicos conciertos de transición entre disco y disco (algún festival, algún evento aislado), que tuvieron que cancelarse debido-a-la-pandemia, pero eso no es lo que se nos cuenta en este documental sobre la banda que se ha compartido en Vevo, Tidal y aparecerá próximamente en Filmin.
Lo que vemos en este nuevo ‘Justicia universal’ es una recopilación de actuaciones durante dicha gira, grabadas en distintos escenarios del mundo, del Low Festival a México pasando por Razzmatazz en Barcelona y un largo etcétera. Hay una querencia excesiva en la industria musical actual por llamar «documental» a lo que es básicamente un concierto, lo cual va en perjuicio del proyecto por las expectativas que genera en el público. Por otro lado, es una gozada que cada vez sea más habitual tener la posibilidad de ver la gira de tu banda favorita, convenientemente editada (a menudo con el audio sobreproducido, es la moda), en plataformas como Netflix, Amazon o en este caso Youtube. Es el antiguo DVD. A falta de lugar donde meter estos, el formato es más que bienvenido.
En ‘Justicia universal en directo’ vemos a Dorian ensayando armonías en el camerino, respondiendo entrevistas revueltas por aquí y por allá, pero nunca revelando demasiado sobre sí mismos. Parcos en su propio sentir y respecto a su intimidad, lo que se ve de su vida privada (ese lugar en el que viven) o sus pensamientos personales (su opinión política) son meras pinceladas en este documento: a nadie sorprende que a Marc Gili normalmente le veamos en penumbra sobre el escenario, adoptando la escena oscura de grupos del post-punk y el movimiento neorromántico que tanto les ha influido en cuanto a estética.
Lo que no se contradice con la explosión de alegría, confetis y guirnaldas que suelen llenar sus conciertos. En este documento no se han dejado a un lado esas explosiones colectivas de energía que representan en vivo sus hits ‘Cualquier otra parte’ y ‘La tormenta de arena’, que suma ya 50 millones de reproducciones en Spotify (!!), si bien este documental sirve sobre todo para reivindicar lo sólido que era su último disco ‘Justicia universal’, realmente el más completo y mejor de toda su carrera.
Este documental de algo más de 1 hora de duración se corresponde con la interpretación de muchos de estos temas: la tarareable y casi Western ‘Noches blancas’, ‘Hasta que caiga el sol’, ‘Duele’ -a la postre la canción más escuchada de ese álbum-, ‘Vicios y defectos’, ‘Buenas intenciones’ junto a Nita de Fuel Fandango, ‘La isla’ o lo infravalorada que ha quedado la final ‘Cometas’ convierten este show en el perfecto para poner en la tele cuando tus amigos vienen a tomar algo a casa. Representa, de momento, el recuerdo de lo que fueron los conciertos masivos, los festivales, la gente subida a hombros y la comunión entre banda y público. Está además dedicado a la memoria de Ernesto González, un detalle que la industria musical solo puede agradecer.
Demostrando que la regrabación de sus viejos álbumes tras haber perdido los derechos de los mismos va completamente en serio, Taylor Swift ha desvelado cuál va a ser el siguiente de la lista. Tras la nueva versión de ‘Fearless’ que se ha editado este año, el siguiente será ‘Red’.
‘Red’ fue el disco que supuso un gran punto de inflexión de la cantante de country hacia el pop gracias a la pegada de singles como ‘We Are Never Ever Getting Back Together’, que incluimos entre las 20 mejores canciones de 2012, o ‘I Knew You Were Trouble’.
Si el disco original tenía 16 pistas (22 en la edición deluxe), la nueva edición llegará hasta las 30 con una pista de 10 minutos, y verá la luz el 19 de noviembre. Así lo explica en un largo post de Instagram en el que recuerda la temática de ruptura del disco e indica que los extra serán lógicamente canciones de aquellas sesiones.
Dice el mito que los terceros discos son difíciles, pero Japanese Breakfast ha aprovechado la creación de ‘Jubilee’ para reinventarse. Sus dos primeros trabajos, ‘Psychopomp’ y ‘Safe Sounds from Another Planet’, versaban en gran medida sobre la muerte de su madre y se anclaban en un sonido de indie-rock, shoegaze y dream-pop melancólico por el que, de vez en cuando, asomaban otros estilos. ‘Jubilee’ no abandona radicalmente estos géneros pero sí los pasa por un prisma más positivo a la vez que se abre a sonidos más luminosos y, en definitiva, novedosos para la artista.
Ha contado Michelle Zauner que «después de pasarme los últimos cinco años cantando sobre la pérdida de un ser querido, quería que mi siguiente trabajo hablara sobre la alegría», que fuera un trabajo «bombástico» en el que «volver a vivir la pura alegría de la creación». Para ello, Zauner recuperó sus apuntes de teoría musical para mejorar su habilidad en la disciplina y así crear un álbum que se equiparara con sus ambiciones actuales. Ninguna canción de ‘Jubilee’ representa esta realidad mejor que ‘Paprika’, una oda a la creación musical misma tan llena de trompetas y redobles que parece una canción de Beirut. Y eso, en este caso, es un cumplido.
A partir de esta pista, ‘Jubilee’ discurre por senderos de lo más dispares. ‘Kokomo, IN’, que habla sobre vivir un amor a distancia, es una canción absolutamente encantadora cuyos arreglos de pop barroco y pinceladas de country-pop no desentonarían en el repertorio de Elefant; el single ‘Savage Good Boy’, en el que Zauner declara que iría con su persona amada hasta el fin del mundo, en concreto hasta el interior de un búnker en el que subsistir con «comida congelada», se mueve entre el vocoder de Bon Iver y el lo-fi pop nervioso de The Microphones; y para sorpresa la que ha dado el también single ‘Be Sweet’, todo un hitazo 80s, muy Blondie, en el que Zauner descarga toda la euforia que se había reservado en los álbumes anteriores.
Si en Michalle Zauner hay una diva 80s como lo era también Kristin Kontrol de las Dum Dum Girls, ‘Jubilee’ desde luego no es el disco que lo confirma. Su ambición pasa por no casarse con ningún estilo. La bailable ‘Slide Tackle’ también incorpora sintetizadores -además de trompetas- pero lo hace para sonar como una canción de Pheonix o su inspiración reconocida, Future Islands. La atmosférica ‘Posing in Bondage’, que no va sobre BDSM sino sobre anhelar desesperadamente una «conexión» que parece imposible, tiene un poso de electrónica sueca, a lo Fever Ray o iamamiwhoami, y el álbum decide acabarse con ‘Posing for Cars’, una balada acústica que empieza en plan Waxahatchee para desahogarse en un crescendo de shoegaze-pop muy gratificante.
A pesar de lo vibrante que suena ‘Jubilee’ y todos los estilos que toca, sus pistas permanecen agridulces. Dice Zauner que «las canciones tratan de recordar el optimismo de la juventud y de aplicarlo a la edad adulta», lo cual implica «tomar decisiones difíciles, luchar contra impulsos ignominiosos y afrontar la lucha constante que tenemos con nosotros mismos para ser mejores personas». ‘In Hell’ recuerda el sacrificio de su perro y, en ‘Tactics’, muy Randy Newman como la autora ha indicado, Zauner parece comentar su complicada relación con su padre. Al hablarnos no solo de la muerte sino también de la soledad y, sobre todo, de lo que implica madurar más temprano de lo que esperabas, Japanese Breakfast nos deja una lección muy valiosa en ‘Jubilee’, la de aprender a encontrar la luz.
Samantha Hudson estrena hoy single con varios reclamos: por un lado, ‘Disco Jet Lag’ cuenta con La Prohibida como artista invitada, aunque el resultado es más bien un dueto que una colaboración anecdótica. Por el otro, el tema ha sido producido por Chentsa Tseng, más conocido por todos por el alias de PUTOCHINOMARICÓN.
Lanzada de cara a la celebración del Orgullo, ‘Disco Jet Lag’ es una producción discotequera que recuerda a ‘I Feel Love’ de Donna Summer pero pasada por un filtro más future disco y acid house. La canción es camp a rabiar y está dedicada a la pista de baile, a esa desesperación por pisar una discoteca que se ha sentido durante la pandemia, pero también al hecho de entregarse a ella. Mientras a Samantha Hudson le vuela la cabeza, La Prohibida te invita al «núcleo de la pista». Ambas sienten el «frenesí» porque están «nacidas para el placer».
Jordi Cruz, compañero de Samantha Hudson en su podcast de Netflix, aparece en el vídeo de ‘Disco Jet Lag’ como presentador de un telediario atento a la noticia de un posible fin al «virus» del aburrimiento. El vídeo es un desfile de «looks» imposibles que tiene lugar en un «disco bunker» futurista en el que Hudson y La Prohibida terminan electrocutadas y con sobredosis de hedonismo.
La nota de prensa oficial explica así ‘Disco Jet Lag’: «Dos generaciones de transformismo y vanguardia destiladas en una obra ambiciosa a la par que pegadiza. Disco Jet Lag es un híbrido perfecto entre homenaje y crítica sin pretensiones al mundo de la noche y la cultura del club, los cuáles se han visto realmente afectados por la reciente pandemia de la Covid-19. Erotismo, abatimiento y frenesí son los pilares que conforman la narrativa de esta oda triste en clave de fiesta, perfectamente retratada en su correspondiente videoclip, dirigido por Fran Granada y acompasado por múltiples cameos de diversas artistas drag contemporáneas».
El texto concluye que ‘Disco Jet Lag’ es «un relato eurítmico que nos traslada la congoja de un universo agridulce e histriónico, castigado por la situación sanitaria actual y atenazado por dos sentimientos que se riñen en la pista de baile: no poder más con tu vida y querer extender la diversión hasta el infinito».
‘Disco Jet Lag’ es la primera producción vinculada a La Prohibida desde que en 2019 lanzara su estupendo álbum ‘Ruido‘, más italo disco. Por parte de Samantha Hudson, hace poco publicó el sencillo ‘Dulce y bautizada’ también producido por PUTOCHINOMARICÓN. Este ha colaborado recientemente con otros artistas como Rakky Ripper o Delaporte y actualmente trabaja en su próximo proyecto musical.
Entre los regresos destacados que ha dejado este viernes la playlist de novedades se encuentra el de la cantante de pop sueca Tove Styrke, que ha estrenado su primer single oficial en varios años, llamado ‘Mood Swings’ y producido por Cristoph Anderson y Noah Conrad.
Fue en 2017 cuando Styrke sorprendió con la fresquísima ‘Say My Name’, una de las mejores canciones de aquel año. Hubo de llegar 2018 para que la artista, que se diera a conocer en un talent sueco, lanzara el álbum ‘Sway’ que la incluía, un trabajo de electropop minimalista que pasó injustamente desapercibido, pero que logró crear un pequeño culto a su alrededor gracias también a joyas como ‘Mistakes’, ‘On the Low’, la titular ‘Sway’ o una versión de ‘Liability’ de Lorde que podía ser mejor que la original.
‘Mood Swings’ trae una noticia buena y otra mala. La buena es que es una solvente producción de trap-pop que no desentonaría entre los hits del top 40 de Spotify USA. Además, el precioso registro vocal de Tove, medio aniñado y cautivador en su registro arrastrado, no se ha ido a ninguna parte y sigue siendo de lo mejor de la grabación. Lo malo es que la frescura de ‘Sway’ sí se ha ido a alguna parte, en concreto a Mordor en esta producción comercialota que podría ser de cualquiera.
Tampoco suena Tove especialmente convincente en ‘Mood Swings’ cuando canta literalmente «I’m a savage» como si fuera Megan Thee Stallion… y luego «I’m a bad bitch» como si fuera, pues también Megan Thee Stallion, en esta canción que por lo menos nos deja claro que la artista «contiene multitudes». El vídeo juega con el significado de su título presentando a varios personajes de lo más dispares. Es un buen añadido para esta buena canción que, no obstante, no es de lo más interesante que Tove ha publicado.
Mabel ha vuelto con un nuevo single llamado ‘Let Them Know’ que ha sido 100% escrito para las discotecas (bueno, quizá en un 70%, el resto para las playlists y la radio). Es un corte de house-pop con espíritu de himno que se lo debe todo a uno de esos estribillos más grandes que la vida diseñados para hacerte volar, como dirían Fangoria. ¿Lo malo? El tema dura solo 2 minutos y medio, cuando en otra época habría durado el doble y pedido a gritos remixes a tutiplén.
‘Let Them Know’ ha sido co-escrito y co-producido por SG Lewis, uno de los productores electrónicos de moda después de su trabajo propio o de sus colaboraciones con Robyn, Dua Lipa, MØ o Jessie Ware; y la cantante y compositora RAYE, quien tras lanzar el EP ‘Euphoric Sad Songs‘ acaba de arrasar en las listas británicas con ‘BED’ junto a Joel Carry y David Guetta.
Previamente al lanzamiento de ‘Let Them Know, Mabel ha contado que, en los últimos tiempos, ha aprendido a aceptar que ella «es suficiente» y que lo vale después de un largo periodo de sentirse muy insegura como estrella del pop en una industria tan competitiva; y ‘Let Them Know’ busca ser un himno de empoderación para su audiencia. Su letra incluye ya una referencia a Doja Cat así como a una conocida marca de refrescos azucarados o a un personaje de ‘Juego de tronos’.
La autora de ‘High Expectations‘, hija de Neneh Cherry, aparca definitivamente el sonido dancehall-pop de su mayor éxito hasta la fecha, ‘Don’t Call Me Up’, en este ‘Let Them Know’ que queda mucho más cerca de su single con Tiësto lanzado el año pasado, ‘God is a Dancer’. Es el primer adelanto de un álbum que llevaría por título ‘About Last Night’, como parece dejar entrever su videoclip.
Lola Indigo estrena hoy ‘CULO’, el enésimo adelanto de su nuevo disco ‘La Niña’. Se trata de una colaboración con el rapero argentino KHEA que suena más en la línea R&B-pop de ‘Mala Cara’ que en la de reggaetón de ‘CALLE’. El vídeo es ultrapop y profundiza en la estética rosa / Barbie de toda esta nueva era para mostrarnos a Mimi Doblas cenando la cabeza de su ex, dentro de una cárcel o vestida de científica en un laboratorio. ‘CULO’ es una de las novedades que puedes escuchar en nuestra playlist actualizada.
La artista había confirmado que su nuevo disco ‘La Niña’ sale el 2 de julio. Es imposible no pensar en la influencia de ‘El Madrileño‘ con ese título que revela una especie de nueva identidad de Mimi Doblas y que además incluye la letra ñ, pero la artista no ha dejado de recordar que lleva 2 años trabajando en este proyecto y está claro que va a ser muy diferente, como se puede deducir de los sencillos que se han lanzado hasta el momento y del tracklist, ya disponible.
La secuencia de pistas de ‘La Niña’ se compone de 15 temas, 15 «temazos del verano» según ha llegado a Doblas en un stories, muchos de los cuales ya se conocen. Están ‘4 besos‘ con Rauw Alejandro y Lalo Ebratt, lanzado en marzo del año pasado, y ‘Lola Bunny‘ con Don Patricio, lanzado hace dos veranos, aunque estos cierran el largo a modo de «bonus tracks»; y también los recientes singles ‘Spice Girls‘, ‘CALLE‘ con Guaynaa y Cauty y ‘Mala Cara‘, aquel tema co-escrito por Sen Senra y producido por Alizzz que ha pasado algo desapercibido.
La sorpresa que da ‘La Niña’, aparte de que Mala Rodríguez volverá a aparecer en otro disco de Lola Indigo después de triunfar con ‘Mujer bruja‘, en un corte llamado ‘Nada a nadie’ (como apunte, La Mala ya tenía una canción llamada ‘La Niña‘), es que ‘Santería‘ con Danna Paola y Dennis Rosenthal no forma parte de la secuencia a pesar de que es el mayor éxito logrado por Lola Indigo en los últimos tiempos: un tema lanzado en plena pandemia -el pasado mes de agosto- que supera los 40 millones de reproducciones en Spotify. El sucesor de ‘Akelarre‘ contará también con colaboraciones de Roy Borland, autor de ‘ESPESSO‘ o el cantante de trap argentino Khea, entre otras.
Este viernes 17 de junio sale el esperado nuevo disco de Kings of Convenience, el primero en 12 años. También ve la luz el álbum debut de la cantante estadounidense de R&B H.E.R. La artista ha ganado Grammys y hasta un Oscar pero todavía no había publicado su primer disco. Otros artistas que lanzan álbum este viernes son Mikky Blanco y El Buen Hijo, entre otros.
Desde ya es posible escuchar el nuevo hit para las discotecas de Mabel, así como el esperado nuevo single de la cantante sueca Tove Styrke y un dueto de Samantha Hudson y La Prohibida producido por PUTOCHINOMARICÓN. Otra colaboración sorprendente: Annie une fuerzas con Jake Shears de Scissor Sisters para un tema llamado ‘Neon Nights’. En un estilo similar vuelve Sally Shapiro. También hay temas nuevos de Polo & Pan, Lola Indigo con Khea, Adiós Amores, Natalie Imbruglia, DaBaby, Kamasi Washington, El petit de cal eril, Emilia y Pablo o Floridablanca.
Entre las canciones que han salido a lo largo de los últimos días hemos destacado lo nuevo de Izal y también los singles con los que Parcels, Tyler, the Creator y BANKS presentan sus próximos lanzamientos. Atención al interesante nuevo single de Efterklang, con el que la banda danesa se estrena en el sello City Slang. Especialmente sorprendente ha sido la colaboración de The Killers y Bruce Springsteen, y también han seguido avanzando sus álbumes TORRES, Liars o The Go! Team.
En la playlist de novedades que avanzamos ya también puedes escuchar lo nuevo de Aldous Harding, Little Simz, Yves Tumor o La Luz, así como nuevas propuestas de Emotional Oranges, The Body con BIG|BRAVE o koleżanka.