Inicio Blog Página 425

Bono y The Edge de U2 tocan en el metro de Kiev por sorpresa

1

Bono y The Edge de U2 han actuado este domingo por sorpresa en el metro de Kiev. En redes, el grupo ha confirmado que ha viajado a la capital ucraniana por invitación del presidente del país, Volodímir Zelenski, «como muestra de solidaridad con el pueblo ucraniano».

La actuación de Bono y The Edge ha tenido lugar en la estación de metro de Khreschatyk, «con las sirenas antiaéreas de fondo», informa 20 Minutos, «mientras los bombardeos azotan Kiev». Curiosamente, el repertorio está recogido en Setlist.fm y ha incluido 10 canciones.

El concierto ha arrancado con el himno antibélico ‘Sunday Bloody Sunday’ y ha transcurrido por varias etapas de la discografía de U2. ‘Vertigo’, ‘With or Without You’, ‘Pride (In the Name of Love), ‘Walk On’, ‘Angel of Harlem’ o ‘One’ han formado parte del recital. Según la citada web, Bono y The Edge han versionado ‘Stand By Me’ hasta en dos ocasiones, y en una de las interpretaciones les han acompañado un soldado de las fuerzas armadas ucranianas, como se ve en la imagen.

Durante el concierto, Bono ha proclamado que «todos rezamos con vosotros para que podáis alcanzar pronto la paz» y que «el pueblo de Ucrania no solo está luchando para su propia libertad, están luchando para todos los que amamos la libertad». Además, el músico irlandés ha expresado su confianza por que la «gente joven rusa cambie y eche a Putin» y ha declarado que la guerra de Ucrania es la «guerra de un solo hombre». Por su parte, The Edge ha denunciado que los rusos atacan a los poetas y que «eso significa que tienen miedo del arte».

Este domingo, Bono y The Edge también han visitado las ciudades bombardeadas de Borodyanka e Irpin y la fosa común de Bucha. El día escogido por Zelenski para que U2 actúen en Kiev no es casual, ya que el 8 de mayo se celebra en Ucrania el día de la victoria contra el nazismo.

La visión de la ucraniana Tanu Muino sobre ‘As It Was’ Harry Styles

1

A la ucraniana Tanu Muino le pilló la invasión rusa de su país en pleno rodaje del videoclip ‘As It Was’. Convertida en una de las directoras más solicitadas del momento gracias a su premiado ‘Montero (Call Me by Your Name)’ de Lil Nas X (es la autora también de ‘Chicken Teriyaki’), Muino no pudo regresar a su casa en Odessa y tuvo que refugiarse en España, en Barcelona.

‘As It Was’, rodado en Londres (se reconoce el Barbican Centre), parece articulado a partir de la frase “Gravity’s holding me back” que canta Harry Styles al principio del tema. La directora construye un relato de encuentros y desencuentros, de inercias vitales y frenos existenciales, por medio de la combinación de varias metáforas visuales: los pasos hacia atrás en contra de la corriente, la coreografía en el escenario móvil, la alambicada pasarela de la piscina, el suelo que se abre entre la pareja…

Con un montaje muy fluido, donde cada cambio de escenario se presenta por medio de ingeniosos encadenados (una puerta, un reflejo en el techo, un abrazo), el vídeo termina con una epifanía final, con un montaje muy dinámico, cuya coreografía remite a la famosa secuencia de ‘Billy Elliot’. Un baile liberador que desafía a esa opresora gravedad con la que comenzaba el vídeo.

JARV IS… / This Is Going To Hurt (Original Soundtrack)

La banda sonora de JARV IS… para la excelente serie de televisión de la BBC ‘This Is Going To Hurt’ destaca de primeras porque hay muchas piezas con voz: más allá del esperable tema principal, abundan las piezas en las que el veterano cantante de Pulp despliega su habilidad con las palabras.

La otra característica llamativa son las texturas de las canciones, bastante más orgánicas que en ‘Beyond The Pale’ (apenas hay sintetizadores, todo suena más a pop clásico). Ambos aspectos contribuyen a que la música encaje en ese drama con gotas de humor (mayormente negro) repartido en siete capítulos: el clasicismo de los arreglos, a menudo orquestados, conecta con acierto con la tradición de la banda sonora, y las piezas vocales tienen la trascendencia esperable en un autor celebrado por sus viñetas sobre lo cotidiano, entre el trauma y el sarcasmo.

Pero la gran noticia es que, más allá de la serie, estamos ante un disco con entidad propia y suficiente, unas canciones que se puede disfrutar independientemente y no se quedan en nota a pie de página, sino que quedarán como pieza importante de la discografía de la nueva banda de Cocker.

Los pasajes instrumentales evocan un interesante abanico de estados de ánimo, siempre con buenas mini-melodías o acertados motivos. Así, ‘Visiting Hours’, con su piano minimísimo, casi silencioso, aporta mucho en escenas de quietud y vacío. O el nervioso ritmo de ‘Dark Wave’, que funciona especialmente bien en varios momentos frenéticos de la serie. ‘Shruti’, una de las piezas más bellas, es ideal para esos planos nocturnos de salas de hospital un poco deprimentes, cielos grises de Londres y el destartalado coche del protagonista. ‘Difficult C Section’ aporta pianos y cuerdas perfectos para la espiral de remordimientos por un error médico que sirve de espina dorsal del relato.

Por su parte las piezas vocales aportan quizá lo más valioso del disco: como ‘Adam’s Nightmare’, uno de los mejores momentos del álbum que hace pensar en lo bien que le aprovechó a Jarvis grabar aquel ‘Chansons d’ennui’ el año pasado después de todo, un disco poco interesante por lo fiel de sus recreaciones de pop francés clásico, pero que parece haber influido en esta canción empapada de dramatismo instrumental e interpretación vocal contenida, con brillante orquestación 60s. Por su parte ‘This Is Going To Hurt’ hace excelente uso del doble sentido dolor físico/emocional en una canción de bonita melodía y clásico “plot twist” lírico cockeriano: “This is going to hurt… me more than you”.

Las letras tienden a ser concisas, lo que en un un letrista tan narrativo y personal puede chocar, pero Cocker hace bien en mantener esa simplicidad, después de todo se trata de música para acompañar un relato que él no dicta. y a pesar de todo la parquedad funciona muy bien en forma de pequeños mensajes que encierran mucho, como en el simple, casi mántrico “wake up” de ‘Adam’s Nightmare’, o en ese “Another day, another death” de la brillantísima ‘Just Another One Of Those Days’.

En los momentos en los que las letras se extienden más, nos encontramos ante canciones que pasan ya al canon de lo mejor de toda la carrera de Jarvis Cocker. Ejemplo perfecto es ‘Fuck This’, impecable pieza pop de brillantes melodías (además de muestra particularmente magistral del dominio que tiene Jarvis para las pausas). Con su atmosférico eco y una evocadora línea de violín, creando una atmósfera entre la realidad y el sueño, la canción acoge una lapidaria letra de claudicación: “Todo apesta, todo está roto así que a la mierda con todo / lo intenté y perdí, y todo cuesta, así que a la mierda con todo / Está lloviendo dinero, llueve a cubos / Así que voy a cambiar mi lealtad, me paso de bando / Porque sólo los idiotas tienen principios”. No es extraño que en el episodio 6 de la serie haya toda una secuencia -sobre lo perverso de la sanidad privada- montada alrededor de esta gran canción.

También en ‘Dare to Love’ (con voz más Leonard Cohen que nunca) Jarvis obtiene espacio para extenderse en una pieza que refleja las dificultades sentimentales del doctor Adam Kay con su novio Harry. Sobre una bonita pieza de pop melancólico se suceden versos como “insistes en mandarme señales de humo cuando un mensaje de texto bastaría… dime cuándo te vas a atrever a compartir, a amar”, y una frase que resume brillantemente el nudo central de la serie: “quieres salvar una vida, pero ¿por qué no empiezas por la tuya?”.

A tenor del buen resultado de este ‘This Is Going To Hurt’ parece que Jarvis ha encontrado en Serafina Steer su Warren Ellis particular: en los créditos de la serie las canciones figuran como compuestas por los dos, y ella siempre ha sido la más interesante de ese maravilloso grupo de músicos raros que configuran JARV IS… Ojalá más bandas sonoras como esta de la mano de ambos en el futuro, o cualquier otro proyecto de la banda, un espacio en el que Cocker ha encontrado el lugar idóneo para seguir creando con renovada inspiración, a las puertas de convertirse en sexagenario en 2023.

Podcast: Repasamos toda la discografía de Britney Spears

62

Sí, ya dedicamos un podcast a Britney Spears, en concreto a hablar de su tutela y del último disco que publicó antes de la misma, ‘Blackout’, pero este es diferente. En el nuevo capítulo del podcast de JENESAISPOP hablamos de toda la discografía de Britney, con motivo de la biografía ilustrada que ha escrito nuestro colaborador Juan Sanguino. La parte gráfica ha corrido a cargo de Inés Pérez. El libro ‘Britney One More Time’ está disponible en la tienda online de JENESAISPOP. Los gastos de envío son gratis a partir de 30 euros con el código YOAPOYOALAPRENSAMUSICAL.

El propio Juan Sanguino acude al podcast de JENESAISPOP para presentar el libro y contarnos cómo lo ha preparado, cómo se ha documentado para el mismo y qué opina de todos y cada uno de sus discos de estudio. Sanguino no entiende la carrera de Britney sin la manipulación externa, lo cual incluye como sabemos a sus propios padres, pero también a “señores de 30 años componiendo canciones para una niña de 17”.

Juan Sanguino nos habla de la franquicia musical que ideó Max Martin para perpetrar su sonido, el modo en que ‘I Am A Slave 4 U’ supuso un punto de inflexión en su carrera o el limitado valor artístico de sus últimos discos durante la tutela. Sí recordamos también algunos éxitos salidos de esta última década, como el irónicamente titulado ‘Work Bitch’.

Por último, nos planteamos cómo será el futuro de Britney ahora que vuelve a ser madre. ¿Se retirará a una granja aquella niña que preguntó dónde estaban las vacas en cuanto llegó a Nueva York? ¿Volverá al mundo del pop?

‘Neon Bible’: el ‘Black Mirror’ de Arcade Fire antes de ‘Black Mirror’

“Cuando era pequeño tenía pesadillas en las que tenía que escapar de gente que venía a por mí, sentía un miedo enorme hacia organizaciones, gobiernos, otras personas… y me he fijado en que estos sentimientos resuenan mucho con el clima del mundo actual. Es extraño reconocer emociones que sentía dormido a pleno funcionamiento en el mundo real”. Así introducía el frontman Win Butler el segundo disco de Arcade Fire, un ‘Neon Bible’ en el que la intención de la banda era que “sonase como estar en mitad del océano de noche”. ¿Ambicioso o grandilocuente? Ésa ha sido uno de las grandes preguntas con Arcade Fire y ‘Neon Bible’ -para cuya grabación la banda compró una puta iglesia abandonada- no iba a reducir esa fama.

Siendo ‘Funeral‘ un disco mucho más centrado en lo personal, en las relaciones familiares y de comunidad, y en el proceso de madurez, ‘Neon Bible’ apunta más hacia el exterior, queriendo hacer una radiografía del mundo que te encuentras, y ante al que a uno no le extraña que los personajes de ‘Funeral’ intentasen no crecer.

Si en la reseña de ‘Funeral’ comenté que, a pesar de su título, no era un disco oscuro, éste sí que lo es; incluso, podríamos decir que la conseguida atmósfera de ‘Neon Bible’ es, más que oscura, casi apocalíptica. La religión, los ejércitos, las grandes empresas, la televisión (biblia de neón) y medios de comunicación, la corrupción y la ausencia de empatía son algunas de las constantes de un álbum que se edita poco antes de que se pusiese a la venta el primer iPhone, quizás uno de los mayores símbolos de la era que vendría después y en la que las quejas y temores de Arcade Fire no parecen haber disminuido, sino al contrario. De hecho, aspectos del disco que en 2007 parecían exagerados hoy no lo son.

Dentro de ese “ah, ¿has crecido? Pues bienvenido al mundo: esto es lo que te espera” que es todo esto, Win contaba que su idea inicial era una producción minimalista que representase toda esa soledad, pero que las canciones le pedían todo lo contrario, y que ese “descontrol” representado por el océano -otro leit-motiv del disco- tenía que estar en los temas: no solo se unieron al grupo el batería Jeremy Gara y la violinista Sarah Neufeld, sino instrumentos como la mandolina, el acordeón, la zanfona y el célebre órgano.

Y no solo se grabaría en la iglesia: Michael Pärt produjo desde Budapest grabaciones con la Budapest Film Orchestra y un coro de militares, y la banda se desplazaría a Nueva York para grabar junto al Río Hudson y así estar “cerca del agua”. Win, Régine y compañía citarían entre sus influencias para este segundo trabajo a Bruce Springsteen – de quien ya veíamos retazos en el primero-, pero también a Elvis Presley y hasta a Bob Dylan. Y ojo, porque precisamente el productor de ‘Blonde on Blonde‘, Bob Johnston, habló maravillas de ‘Neon Bible’, diciendo que le recordaba a los Beatles, y que “hay canciones en ese disco que son mejores que cualquier cosa que hizo Lennon”. Ahí es ná.

No sé si superiores o no a las de Lennon, pero desde luego dos de las mejores canciones de aquí son el dúo de coches: ‘Keep the Car Running’ y ‘No Cars Go’. La primera es en la que se hace más evidente la influencia de Springsteen (que llegó a cantarla con ellos), y también otra sombra que planea sobre este disco: la de George Orwell. Las similitudes del protagonista de esta canción con Winston Smith no son ajenas para Win, que sacó de Orwell una enseñanza sobre el patriotismo (“el patriotismo de verdad tiene que ver con amar un lugar lo suficiente como para intentar mejorarlo, yo caigo a veces en una visión demasiado negativa del mundo”) para aplicar a esta canción.

Tanto ésta como ‘No Cars Go’ (rework para mejor de un tema ya contenido en su primer EP) son los dos puntos optimistas del álbum: en ambas, el protagonista está más cercano a la revolución, y a conseguir la victoria sobre el vacío que impera en el resto del tracklist. La felicidad que hay en el estado de duermevela es la metáfora en la que se sustenta ‘No Cars Go’, un camino de alegría y épica (mucha épica) hacia un lugar en el que no habrá nada de todo aquello que nos atormenta, y que está representado por el “espejo negro”. Porque sí, el disco se llama ‘Neon Bible’ pero podría haberse llamado como el tema que lo abre: en ‘Black Mirror’ se hace una referencia a la televisión, los móviles y la tecnología, pero también a la derrota y al vacío que domina la sociedad descrita por los canadienses. Ah, por si te lo estás preguntando: sí, Charlie Brooker contó que el título de su exitosa serie viene por esta canción.

Poco espacio más hay para lo positivo aquí: el “espejo negro” es más bien un agujero negro que se traga cualquier atisbo de esperanza y de lucha, siendo ‘Ocean of Noise’ y su “now who where among us still believes has a choice? Not I!” el ejemplo más claro de esto. Si el océano representa la falta de control, el “ruido” que se menciona aquí es el que le llega a una persona desde muy pequeño, un ruido dirigido al consumismo y a perpetuar un sistema que nunca parará. Eso se traduce también en los chavales que acaban combatiendo en guerras sin terminar de entender por qué (‘Intervention’ está compuesta en plena indignación por la “intervención” militar de EEUU en Irak) y en lo que puede conllevar el mal uso de la religión, como el mal uso de la tecnología.

La hipocresía que puede existir en las personas “piadosas” -entiéndase la ironía- se aborda en ‘The Well and the Lighthouse’ y en su casi-continuación, la también springsteeniana ‘(Antichrist Television Blues)’, que toma la figura del padre de Jessica Simpson para hablar sobre alguien que exprime a su hija y que lo hace, eso sí, con la bendición de Dios. La canción se va haciendo cada vez más turbia, con versos tan amargos como “oh God, would you send me a child? / cause I wanna put it up on the TV screen” y guarda un doble sentido bastante bestia hacia el final: “oh my little bird in a cage / I need you to get up for me, up on that stage / and show the men you’re old for your age (…) wanna hold a mirror up to the world / so they can see themselves inside my little girl”.

No es de extrañar que nuestro protagonista quiera escapar de todo esto: en la estupenda ‘Windowsill’ rechaza todas las “comodidades” que este mundo le promete. Empieza diciendo “I don’t want it faster, I don’t want it free’ (‘Everything Now’, anyone?), pero acaba siendo mucho más claro: “I don’t wanna live in America no more’. ¿Quién quiere distopía teniendo la realidad? Con referencias a la “pildora roja” de ‘Matrix’ se propone escapar, pero recuerda lo que nos han advertido en ‘Black Wave / Bad Vibrations’: el maquiavélico diseño impide que esa pequeña isla con la que soñaban en ‘No Cars Go’ sea posible, “je nage / mais les sons me suivent”.

Quizás solo haya una manera de escapar del ruido… y quizás por eso ‘My Body Is a Cage’ es la encargada de cerrar esta historia de terror. Entendida a veces como alegoría trans, y repopularizada por ‘Euphoria’ al incluirla en su final de temporada, ‘My Body is a Cage’ nos resume el dantesco panorama: “I’m living in an age that calls darkness light (…) I’m living in an age / that screams my name at night / but when I ge to the doorway / there’s no one in sight”. El grito desesperado de auxilio en los “set my spirit free” del outro, acompañado de los golpes de órgano, invita a pensar que, como en ‘The Downward Spiral’, el final de nuestro protagonista no es otro que el suicidio.

Arcade Fire logran con ‘Neon Bible’ tal excelencia narrativa y musical, incluso superior al ya fantástico ‘Funeral’, que uno podría pensar que éste es su mejor disco. ¿Cómo podrían tener otro aún mejor? Pero no se es “la banda del siglo XXI” así como así: ‘The Suburbs‘ y ‘Reflektor‘ vendrían para terminar de confirmar el estatus de genios de los canadienses.

Christina Aguilera, del todo mexicana en el videoclip de ‘La Reina’

44

Casi cuatro meses después de que saliera a la luz el EP ‘La Fuerza‘, Christina Aguilera ha estrenado el videoclip para su canción ‘La Reina’. Como si de un cuadro se tratase, la artista posa frente a una casona mexicana, rodeada de los compositores de la canción y varios músicos venezolanos. El lanzamiento del videoclip coincide con las fiestas mexicanas del Cinco de Mayo en Estados Unidos.

«Con dinero y sin dinero / yo hago siempre lo que quiero / y mi palabra es la ley / no tengo trono ni reina / ni nadie que me comprenda / pero sigo siendo el rey». El estribillo de ‘El rey’ de Vicente Fernández (original de José Alfredo Jiménez) permanece tatuado a fuego en la imaginería popular. El cantante mexicano fallecía el pasado mes de diciembre, y Christina Aguilera ha querido homenajearle en su nuevo EP, eso sí, a su manera.

‘La fuerza’ contiene varias incursiones en el reggaetón, también en la guaracha y en la balada a piano clásica, y se cierra con una ranchera pura y dura llamada ‘La Reina’ que probablemente no habías visto venir ni siquiera a pesar de todas las veces que Christina ha colaborado con músicos latinos, desde Luis Fonsi a Alejandro Fernández, hijo de «el rey».

Compuesta en realidad por un grupo de compositores venezolanos, estos son Servando Primera, Yasmil Marrufo, Luigi y Santiago Castillo, junto a la misma Christina, ‘La Reina’ responde a ‘El rey’ desde una perspectiva femenina y feminista. La letra es prácticamente una adaptación, pero la composición musical es original, y Christina se luce vocalmente en este registro tan tradicional y clásico con el que confirma que su voz está madurando de la mejor manera posible. A la artista realmente no le puede caber más sentimiento ni poderío en el pecho.

Así, si Fernández cantó que «el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar y llorar», Christina responde «y lloré y lloré… el día que tú te fuiste / y juré y juré… que ningún hombre volverá a ponerme triste». Si Fernández cantó que «una piedra en mi camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar», Aguilera replica que «vas a rodar como aquella piedra en tu camino / pero no vas a encontrarme en tu destino». Y si Fernández clamó que «no tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda… pero sigo siendo El Rey», Aguilera declara que «aunque sigas siendo El Rey, y no hay nadie que te comprenda, te quedaste sin La Reina».

El tiempo dirá si Christina logra convertir ‘La Reina’ en una ranchera canónica, en una canción popular de su repertorio o si simplemente queda como una mera anécdota en su discografía. Por el momento ya ha justificado por sí sola su regreso a la música latina.

Doja Cat lleva el clásico ‘Hound Dog’ a sus inicios en ‘Vegas’

3

‘Hound Dog’ es uno de los mayores clásicos de Elvis Presley, pero su hit versiona el ‘Hound Dog’ original de Big Mama Thornton, de 1952. Doja Cat acaba de lanzar su tema ‘Vegas’ para la banda sonora de ‘Elvis’, donde samplea las voces de Big Mama Thornton en su versión original. El biopic del rey del rock and roll se estrenará el 24 de junio.

Doja compartió ‘Vegas’ por primera vez en su actuación de Coachella hace unas semanas, pero todavía no había pistas sobre que el single formaría parte de la banda sonora. En la canción Doja Cat añade su propio estilo a las voces de Thornton mientras canta a un hombre al que le ha pagado todo pero él no es más que un «perro, jugador, fraude, jugador».

Además de Doja Cat, esta semana ha salido a la luz que Kacey Musgraves versionará la archiconocida ‘Can’t Help Falling in Love’ para la cinta. La película está protagonizada por Austin Butler, Tom Hanks, Dacre Montgomery, Olivia DeJonge y Maggie Gyllenhaal, entre otros.

El director de la película, Baz Luhrmann, ha explicado que ‘ELvis’ es un lienzo perfecto para explorar la sociedad americana de los cincuenta, sesenta y setenta. «Tres realidades comprimidas en una vida».

Sigrid sabe que la música te puede arreglar una noche de mierda

10

Todos y todas hemos conocido en primera persona la historia de ‘Last Night a DJ Saved My Life’, pero esto es nuevo. En ‘A Driver Saved My Night’, Sigrid cuenta cómo un taxista le arregló la noche con una canción que le puso mientras la llevaba de vuelta a casa. Historias parecidas, pero no iguales. Lo cierto es que la música puede mejorar el día de cualquiera, y como dice Sigrid, «nunca estás solo cuando escuchas música».

‘A Driver Saved My Life’ es el último single de ‘How To Let Go’, el segundo álbum de Sigrid que salió a la venta este viernes 6 de mayo. En él, encontramos a una Sigrid positiva, eufórica y optimista como de costumbre. Ya conocimos su esencia en el debut ‘Sucker Punch‘. Las melodías siguen siendo el fuerte de la artista, con alguna más eurovisiva como ‘Burning Bridges‘ y otras más desgarradoras como ‘It Gets Dark’.

En palabras de Sigrid, el concepto de ‘How To Let Go’ gira en torno a «dejar ir las cosas que dices, las personas que te han hecho daño o las situaciones en las que he sido estúpida. La vida consiste en dejar ir y seguir adelante. Parece muy sencillo, pero nunca lo es». Seguro que ‘A Driver Saved My Life’ se sitúa después de uno de estos momentos, sentada en un taxi con lágrimas en la cara «Lágrimas deslizándose por toda la cara, hasta que él mira hacia atrás y y la sube al máximo».

Ese es el momento en el que todo cambia. «Y entonces siento, siento una canción sujetándome fuerte. Creo que un taxista me ha salvado la noche». Musicalmente, la canción recuerda al pop de Julia Michaels, la nueva Kesha o Mika. Una letra divertidísima acompañada de una melodía terapéutica, hecha para subir los ánimos. Si algo se le da bien a Sigrid, es eso. La cantante estará en el Mad Cool este 7 de julio.

Isabel Pantoja exige que Jennifer Lopez protagonice su biopic

49

No es broma. Isabel Pantoja está negociando con una productora una serie documental sobre su propia vida, y quiere que la mismísima Jennifer Lopez interprete su papel. La noticia se ha hecho viral después de que Gema López haya soltado la bomba en Sálvame.

Agustín Pantoja, hermano de la cantante, debe llevar varios días intentando cerrar un acuerdo con la productora en Madrid. Y es que esta producción no se anda con medias tintas, porque se trata de «una superproducción con un presupuesto de 80 millones de euros», confirma la periodista. En estas reuniones, el hermano de la diva habría exigido 5 millones de euros por los derechos de vida de Isabel, pero la productora parece haber ofrecido tres, en bruto.

Con semejante decisión y ambición, la actriz que interprete a La Pantoja tiene que estar a la altura. El clan lo tiene claro. La actriz que debe meterse en el papel de Isabel es Jennifer Lopez. Los colaboradores de Sálvame han dudado de que esto pueda hacerse realidad por el alto caché de la estrella, aunque ha habido alguno como Terelu Campos que lo ve con buenos ojos: «No me digáis que Jennifer Lopez no es idéntica a la Pantoja». Si lo consiguen, JLo tendrá un largo trabajo de documentación e investigación porque la vida de la tonadillera ha sido cuanto menos animada.

Actualización. Se rumorea que Jennifer Lopez solo aceptaría la propuesta con la condición de que Ben Affleck interprete el papel de Chelo García Cortés.

Bloc Party / Alpha Games

5

El último álbum de estudio de Bloc Party data de 2016, y sonó un poco a canto de cisne: ya existían dudas cuando se anuncio su lanzamiento sobre si el grupo se había separado sin comunicarlo, pero además ‘Hymns’ tampoco es que hiciera mucho ruido. Sí lo hizo la gira de aniversario de ‘Silent Alarm’, el álbum que les puso en el mapa: los conciertos funcionaron bastante bien y, quizás por eso, anunciaron a principios de 2020 que comenzaban a preparar un nuevo disco. Los fans probablemente esperaban que se lanzaría ese mismo año, pero 2020 no fue un buen año para las bandas. Así, ‘Alpha Games’ nos llega dos años después.

Tras ‘Silent Alarm’, Bloc Party parecían jugar en una liga parecida a la de Interpol, Franz Ferdinand o incluso The Strokes, pero los hostiones que vendrían con sus siguientes trabajos confirmaron que los chicos iban a correr peor suerte. ¿Tuvo que ver en el rechazo de la crítica y de parte del público el hecho de que Kele Okereke era una persona negra y abiertamente (o sacada a empujones del armario por la prensa musical) LGBT al frente de una banda de rock indie a principios de los 2000?

Para qué engañarnos, probablemente un poco sí. Pero también es cierto que los siguientes álbumes de la banda no estaban al nivel de ‘Silent Alarm’ y, quizás por eso, los londinenses anuncian a bombo y platillo que ‘Alpha Games’ es “un regreso” a ese disco. Y ese regreso se ve en los sonidos, mucho más cercanos a ese debut que a los que les siguieron… pero no tanto en la calidad.

Okereke se ha rodeado de sus compañeros Russell Lissack, Justin Harris y Louis Bartle (el segundo disco para los dos últimos, pero el primero en que su contribución está al mismo nivel que Okereke y Lissack), y además ha contado en la producción con Adam “Atom” Greenspam, habitual de los IDLES, y Nick Launay, que además ha trabajado con Nick Cave, Yeah Yeah Yeahs e incluso con Arcade Fire.

Esto resulta en un sonido por lo general bastante cohesivo, y como decimos próximo al de ‘Silent Alarm’, pero sin la garra de aquél, y que puede resultar pesado, y en ocasiones hasta indistinguible. No es que ‘The Girls Are Fighting’, ‘If We Get Caught’ o ‘Rough Justice’ sean malos temas, pero musicalmente no dicen mucho – ignoremos la letra porque nunca ha sido el fuerte de Bloc Party, y ya nos encontramos cosas como “sweet like Mary Jane, soft like Bambi” en el lead single ‘Traps’ que nos avisan. Sí que hay coqueteos con el drum & bass en ‘Callum is a snake’ o con el rap en ‘Day Drinker’ pero, aunque seguramente todas estas canciones crezcan en directo, no terminan de destacar.

Mejor suerte corren ‘In Situ’, absolutamente pegajosa y con un eficaz e inesperado solo casi metalero en el puente, ‘The Peace Offering’, que se acerca -salvando las distancias- a los últimos Radiohead y, sobre todo, ‘Of Things Yet to Come’. Esta canción es sin duda el highlight del disco, y puede que una de las mejores de la discografía de Bloc Party, un lamento de amor perdido con uso de pronombres masculinos (lejos de ser un detalle chorra, es algo de lo que Okereke ha hablado) que funciona a las mil maravillas como midtempo dentro de toda la carga enérgica de ‘Alpha Games’, y que además cuenta con interesantes arreglos haci el final.

En definitiva, ‘Alpha Games’ no es ‘Silent Alarm’, pero demuestra que Okereke y compañía siguen teniendo buenas ideas, y que quizás este hiato puede servirles para que se centren en ellas, en lugar de en replicar un pasado que se siente bastante más prefabricado. En cualquier caso, seguro que en directo funciona ahora mejor que nunca, porque la nostalgia de esta propuesta se acompaña de la nostalgia que podemos tener este verano ante la vuelta de los festivales (o de la imagen idealizada que tenemos de esos festis entre los 00s y los 10s, el gran momento de Bloc Party).

Chanel agrega importantes cambios en la canción y la coreografía

55

Lo cierto es que España no es un país que suela explotar al máximo las posibilidades del escenario de Eurovisión. Basta con recordar la actuación de Amaia y Alfred, o la de Barei, donde la puesta en escena no hizo justicia a ‘Say Yay‘. Sin embargo, parece que este año el despacho eurovisivo de RTVE está tomándose las cosas bastante en serio en todos los sentidos. Esta mañana ha tenido lugar el segundo ensayo de Chanel en el Pala Olímpico de Turín y se han visto varias modificaciones en la puesta en escena de ‘SloMo‘ tanto por parte de la coreografía como de la propia canción.

Chanel es una artista de origen hispano cubano, y para hacer un guiño a sus raíces y conseguir más fuerza en el escenario, la cantante ha añadido a la base de ‘SloMo’ unas trompetas latinas que agregan personalidad. Además, la coreografía también se ha dejado contagiar por la sangre latina de Chanel. Justo después del «dance break», en el último estribillo, el equipo de baile liderado por Kyle Hanagami ha modificado la coreografía con unos pasos de baile latinos que no habíamos visto.

En cuanto a la puesta en escena, la candidata ya ha reaccionado ante el fallido sol cinético. El equipo español ha decidido tapar el sol con una gran pantalla led que reproduce imágenes abstractas y luces que no distraen la mirada de la protagonista. Aun así, hacia el final del número queda el sol al descubierto, disimulándolo con baile, luces y fuegos artificiales. Finalmente, Chanel ha sorprendido con un abanico de importantes dimensiones después también del «dance break» en homenaje al país que representa. Todo un escándalo.

‘Funeral’ de Arcade Fire: el miedo a crecer común a toda generación

¿Son Arcade Fire la mejor banda del s. XXI -o la mejor banda en activo-, como se ha discutido en más de una ocasión? Para mí sí, aunque entiendo a quien piense que esto es irse de madre, o incluso a quienes no soportan a los canadienses ni su épica.

El caso es que sentarme a escribir sobre ‘Funeral’ es toda una responsabilidad, porque además es un disco sobre el que se ha escrito muchísimo… empezando por esa reseña de 9,7 de Pitchfork que les puso en el mapa. Y hay algo que me ha parecido curioso al revisarla: “la nuestra es una generación sobrepasada por la frustración, el miedo, la agitación y la tragedia”, escribía David Moore nada más empezar su análisis. No sé la edad de Moore, pero dado que esto se escribió en 2004, dudo que tenga 30 años (y menos 20) y, sin embargo, esa misma descripción sobre nuestra generación podrían firmarla tanto yo como muchos de mis colegas zetas.

La discografía de Arcade Fire está llena de himnos generacionales (puede ser una frase de 0,60 pero es cierto), y todo ‘Funeral’ puede hacer que nos sintamos reflejados nosotros pero también quienes tenían 20-30 años hace casi veinte. Quizás la razón por la que eso ocurre, y por la que también ocurría con esa frase de Moore, es porque al final hay algo común a esas generaciones (¿a todas?): el miedo a crecer.

Se ha explicado muchas veces que ‘Funeral’ recibe ese nombre por las muertes de varios seres queridos de la banda en poco tiempo, pero no es éste un disco oscuro o, al menos, no es un disco sobre la muerte. En todo caso, la muerte despierta reflexiones sobre el paso del tiempo, sobre tus mayores, y sobre cómo los que un día viste como adultos sinónimos de seguridad, más adelante necesitarán de tu cuidado y de tu seguridad, esa que se supone que no tienes, pero que por ellos tienes que fingir tenerla… quizás como hicieron ellos. Sobre madurar, sobre evitar esa madurez y añorar la infancia, recurrir al escapismo o incluso a fantasías, para finalmente darte de bruces con la realidad, y acabar en el asiento del conductor -y no en el de atrás-.

Con la ayuda de Owen Pallett, la banda lo da todo en una producción que siempre va a tender a lo sobrecargado y a la épica, para desesperación del público inde de la época, y que solo en ‘Neighboorhood #4 (Kettles)’ adopta un papel más discreto. Aquí la máxima es que donde caben dos instrumentos, caben tres, o siete. Y que dejar un tema sin cambio de tempo es de mala educación. ¡Hasta la balada ‘Crown of Love’ se lleva un giro de estilo hacia el final!

Todo esto no puede pegarle más a un disco en el que Win, Régine y compañía se ponen en la piel de unos niños -o de chavales que quieren seguir siendo niños-. Los canadienses usan el leit-motiv del “vecindario” que da título hasta a cuatro canciones para tejer historias de padres, hijos, parejas y, en definitiva, comunidades. Será ‘Haiti’, en la que Régine mezcla el amor por el país de sus abuelos con los horrores por los que tuvieron que escapar de allí (“unmarked graves where flowers grow”) la excepción en cuanto a contexto, pudiendo todo lo demás ubicarse en ese lugar idílico a veces, frío y aburrido otras.

‘Neighborhood #1 (Tunnels)’ nos presenta a dos protagonistas que, tirando de la fantasía y de construir túneles entre sus ventanas, quieren escapar de sus casas: no hay mucho amor en ellas, y en cambio sí lo hay entre ellos dos. Las referencias a la alquimia (“you change all the lead, sleeping in my head”, “purify the colors, purify mi mind / and spread the ashes of the colors over this heart of mine”) no parecen casuales en una canción donde la salida de todas estas sombras parece pasar por el amor… y por la música: “I hear you sing a golden hymn / it’s the song I’ve been trying to sing”.

‘Neighborhood #2 (Laika)’ superpone la historia de la perrita soviética y la de Alexander Supertramp (que inspiraría el libro en que se basa ‘Hacia rutas salvajes’) para hablar de algo que puede ser peor que huir del barrio: no tener casa a la que volver.

‘Rebellion (Lies)’ ahonda en el imaginario infantil a través de una teoría de la conspiración maravillosa: “¿por qué me hacen acostarme temprano los adultos? ¿Qué hacen ellos cuando yo me voy a dormir? Seguro que no pasa nada si no duermo, nos dicen eso para asustarnos”. El “scare your son, scare your daughter” de aquí funciona también como una defensa de nuestros protagonistas a la hora de perseguir -precisamente- sus sueños. No en vano ‘Une annee sans lumiere’ ha insistido antes en la idea del mundo de los adultos como extraño y feo, frente a la belleza y felicidad que sienten los incomprendidos protagonistas: “my eyes are shooting sparks / la nuit, mes yeux t’éclairent / en dis pas a ton père, qu’il porte des oiellères”, cantan frustrados Win y Régine antes de decidirse a entrar en ese “nuevo mundo” representado por el enérgico outro.

Pero todo intento de escapar se choca en ‘Funeral’ con la realidad, y por eso encontramos justo después la rabia ante el poco alentador futuro de ‘Neighborhood #3 (Power Out)’, con dardos tan geniales como “growing up in some strange storm / nobody’s cold, nobody’s warm” o “nothing’s hid from us kids / you ain’t fooling nobody with the lights out!”, o la no muy optimista observación del paso del tiempo en ‘Neighborhood #4 (Kettles)’: “time keep creepin’ through the neighborhood / killing old folks, waking up babies just like we knew it would”.

La realidad va haciendo palanca, entrando y entrando en el mundo de fantasía de nuestros protagonistas, hasta corromper incluso la historia de amor con la que empezaba el disco: así, ‘Crown of Love’ relata el fin de una relación, abordando los dos puntos de vista, el que sigue hasta las trancas y la que ya no siente la chispa. De vuelta a casa, Win finge y oculta el llanto cuando su madre entra al dormitorio: ese amor iba a ser la respuesta, el escape de todo lo representado por el vecindario, pero no.

Nuestro protagonista descubre en esta canción que ni siquiera eso es seguro, y que posiblemente nada lo sea porque, como cantará Régine para finalizar, ya no pueden sentirse bajo el manto ni la seguridad de nadie. Ahora son ellos quienes conducen: ‘In the Backseat’ se sirve de algo tan reconocido por todos como la tranquilidad al ir de pequeños en el asiento de atrás, observando los paisajes, para narrar con maestría cómo el paso a la madurez es a veces una hostia. “I’ve been learning to drive / my whole life” canta Régine entre el lamento y la motivación. Pero, sin duda, el tema donde mejor se representa esto es, como no podía ser de otra manera, ‘Wake Up’.

Cuando hace unos años analicé “las canciones más generacionales” de Arcade Fire, evidentemente la encargada de cerrar aquello tenía que ser la que para muchos sigue siendo la mejor canción de los canadienses, o al menos su gran himno. Desde sus inconfundibles guitarrazos iniciales, los cinco minutos y medio que dura el tema son un viaje en el que Win Butler lo mismo está al borde de la lágrima implorando ese “niños, no crezcáis”, que saca toda su rabia e intenta contagiársela a ese “millón de pequeños dioses” a los que aconseja que crezcan, sí, pero que conserven su identidad, que no intenten ser perfectos, y que lleven con orgullo sus errores y lo que han aprendido de ellos.

Irónicamente, con un debut tan llenos de referencias a la madurez y a crecer, Arcade Fire son una banda que -a veces con más fortuna, a veces con menos- no ha dejado de hacerlo.

Países Bajos seguirá llevando elegancia a Eurovisión con ‘De Diepte’

6

La primera semifinal de Eurovisión tendrá lugar la semana que viene con la actuación inaugural de Albania, que ha traído polémica. En octava posición actuará la cantante holandesa Stien den Hollander, conocida por el alias de S10, que representará a Países Bajos en el festival con una canción que va muy bien en las apuestas: es la 9º favorita.

‘De Diepte’ significa «la profundidad» en holandés y habla de una ruptura que atormenta a su autora (bueno, co-autora, el productor Arno Krabman también es co-autor). La artista ve todos los días llover, se esconde debajo de las mesas y actúa como una cría, porque ha descubierto que el amor que compartía con otra persona «no es para siempre».

No sorprende descubrir que ‘De Diepte’ presenta un sonido sombrío y elegante, dado que Países Bajos ganó Eurovisión en 2019 con ‘Arcade‘ de Duncan Laurence. De hecho, mucho se habla de Måneskin pero ‘Arcade’ protagonizó un fenómeno muy parecido al de los italianos, cuando la canción se viralizó dos años después de ganar Eurovisión. Hoy suma más de 700 millones de streamings.

En su caso, ‘De Diepte’ apuesta por un estilo de folk-pop atmosférico, y la canción está bien construida en su desarrollo a un estribillo tarareado. Aunque la letra destaca por otra razón: está totalmente escrita en holandés. Países Bajos no lleva una canción cantada íntegramente en su idioma oficial desde el año 2010. Fue ‘Ik Ben Verliefd (Sha-la-lie)’ de Sieneke.

Como propuesta elegante, ‘De Diepte’ apostará por una puesta en escena minimalista que animará el ambiente con un simple juego de luces. Todo el protagonismo de la actuación recaerá sobre la voz de S10 y sobre la canción, que para algo ha funcionado por su cuenta.

En cuanto a S10, la joven cantante lleva dos álbumes publicados a sus espaldas, ‘Snowsniper’ y ‘Vlinders’, ambos publicados en 2019. Antes editó dos mixtpaes, ‘Antipsychotica’ y ‘Lithium’.

‘Bites on my Neck’ es la explosiva y poética rave cyber-gótica de yeule

4

‘Glitch Princess’, el segundo disco de yeule tras captar la atención de los medios con el muy interesante ‘Serotonin II’, vuelve a ser una muestra de futurismo pop, versatilidad y talento. Y ‘Bites on my Neck’, que no fue single y hoy es nuestra Canción del Día, es probablemente su mejor tema hasta la fecha.

En él yeule canta sobre el amor como si este fuese una enfermedad dolorosa, una obsesión que te destruye y no puedes salir de ella. En una imposible mezcla de géneros que van desde el emo hasta el hyperpop, la canción transita por diferentes pasajes en los que suena desde una delicada melodía de piano, a una guitarra eléctrica, sintetizadores agresivos o un beat desquiciado de rave. Todo ello bajo una atmósfera gótica y oscura, donde la voz de yeule suena como el lamento de un androide.

Es muy difícil que ante semejante cóctel de ideas e influencias ‘Bites on my Neck’ funcione durante sus casi cinco minutos, pero no solo lo hace sino que además deja uno de los mejores y más adictivos estribillos del año. Esto, principalmente, es gracias a la envolvente e hipnótica producción de yeule y Danny L Harle y a una letra desgarrada que encuentra momentos realmente poéticos.

“Me he metido diez rayas para no sentir nada / todo mientras curas mi corazón enfermo” en el estribillo o “Tuve que caminar en el fuego para saber cómo sentirme” en el primer verso, son algunos de los momentos que mejor definen la canción, donde yeule se abre en canal y contrasta la crudeza de sus palabras con una vulnerabilidad que llega muy hondo.

JENESAISPOP dj’s, esta noche en Dabadaba

0

Esta semana está teniendo lugar en Donostia el festival de cine documental musical Dock Of The Bay. Como guinda del pastel, hoy sábado 7 de mayo se celebrará una fiesta de clausura en la sala Dabadaba donde pincharán nuestros JENESAISPOP DJs. Las entradas para la fiesta como para el resto de la programación están disponibles en la página web del festival.

Entre el 2 y el 7 de mayo, el festival ha celebrado su decimoquinta edición con propuestas atractivas como ‘Nothing Compares. Sinéad O’Connor’, ‘Bixa Travesti’ o ‘Nightclubbing: the birth of punk rock in NY’. Este último vuelve a dar vida a la mítica sala neoyorquina Max’s Kansas City de los 70 para redescubrir los comienzos del punk rock. ‘The Rise Of The Synths’, por su parte, es un documental dirigido por Iván Castell que explora los inicios de la música electrónica synthwave. También prometen ‘He aquí un cuerpo que cae’, ‘Hit like a woman’ y ‘Italo disco. The sparkling sound of the 80s’.

El documental ‘Nueve Sevillas’ de Gonzalo García Pelayo habla de la ciudad y cuenta con la colaboración de varias voces relacionadas con el flamenco, desde Israel Galván hasta Rosalía pasando por Niño de Elche, Rocío Molina o Tomás de Perrate. El viernes 6 podrá verse ‘Anonymus Club’ de Danny Cohen sobre la figura de Courtney Barnett.

Además de los propios documentales, Dock Of The Bay expande sus brazos a la lectura con la presentación de varios libros como ‘Doña Concha: La rosa y la espina’ de Carla Berrocal. Asimismo, vuelven las charlas ‘Diálogos’ y el Dock Live! contará con las actuaciones en vivo de Verde Prato y Ainara LeGardon.

Orville Peck, Fontaines D.C., Wilco… entran en el top 40 de JNSP

0

Florence + The Machine se mantiene como lo más votado de JENESAISPOP con su último single ‘Free’, conteniendo en el número 2 ‘Used to Know Me’ de Charli XCX. Destacan las subidas de Lizzo y PUTOCHINOMARICÓN. La primera está convirtiendo ‘About Damn Time’ en un sleeper y le segunde es le últime invitade de nuestro podcast.

La entrada más fuerte es Orville Peck con ‘Daytona Sand’, seguida muy de cerca por ‘I Love You’ de Fontaines D.C., ambos en el top 10. También entran Wilco en el puesto 19 y Ronroneo llega por los pelos al top 40. Este último al fin ha podido editar su disco en vinilo, ‘Autoerótica‘.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 2 Free Florence + the Machine Vota
2 2 2 2 Used to Know Me Charli XCX Vota
3 15 3 3 About Damn Time Lizzo Vota
4 4 1 7 Candy Rosalía Vota
5 3 4 4 Out of Time The Weeknd Vota
6 5 3 5 As It Was Harry Styles Vota
7 7 1 Daytona Sand Orville Peck Vota
8 8 1 I Love You Fontaines D.C. Vota
9 9 9 2 llorando en la acera Cariño Vota
10 11 1 8 My Love Florence + the Machine Vota
11 27 11 2 Tamagotchi PUTOCHINOMARICÓN Vota
12 6 3 7 The Lightning II Arcade Fire Vota
13 13 5 4 No hay futuro La Casa Azul Vota
14 17 14 2 The Curse of the Blackened Eye Orville Peck Vota
15 14 8 4 psychofreak Camilo Cabello, WILLOW Vota
16 7 7 3 Let’s Do It Again Jamie xx Vota
17 37 23 3 Angelica Wet Leg Vota
18 18 11 6 Skinty Fia Fontaines DC Vota
19 19 1 Falling Apart (Right Now) Wilco Vota
20 29 1 10 King Florence + the Machine Vota
21 8 6 4 Carreteras de pasión Joe Crepúsculo, Aaron Rux Vota
22 24 1 13 SAOKO Rosalía Vota
23 19 9 6 Muchas cosas Natalia Lacunza Vota
24 22 7 6 No Hotel Lykke Li Vota
25 23 22 3 Save Me Empress Of Vota
26 34 13 5 Una daixona de pols Antònia Font Vota
27 39 3 13 Beg for You Charli XCX, Rina Sawayama Vota
28 20 20 2 Energía rara Dorian Vota
29 32 1 28 Yo invito Amaia Vota
30 10 1 5 Marchar Vicente Navarro, Rodrigo Cuevas Vota
31 28 1 19 Ay Mama Rigoberta Bandini Vota
32 36 18 5 Hold Me Closer Cornelia Jakobs Vota
33 26 26 2 Ceras rosas dani Vota
34 40 15 4 Hiedra verde VVV [Trippin’you] Vota
35 21 21 3 I Left a Light On Teenage Fanclub Vota
36 25 7 5 All the Good Times Angel Olsen Vota
37 35 2 43 Please Jessie Ware Vota
38 16 16 3 No Prizes Kae Tempest, Lianne La Havas Vota
39 38 30 3 Cut Sondre Lerche Vota
40 40 1 Simplemente soy Ronroneo Vota
Candidatos Canción Artista
YouYouYou Tove Styrke Vota
No One Dies from Love Tove Lo Vota
Breathe Röyksopp, Astrid S Vota
Levitation Let’s Eat Grandma Vota
GODARD Mira Paula Vota
Slow Song The Knocks, Dragonette Vota
Domingo especialmente triste Biznaga, Triángulo de Amor Bizarro Vota
Go Away Omar Apollo Vota
Bites on My Neck yeule Vota
Noche iluminada Adiós Amores Vota

Vota por todas las canciones que te gusten

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Tinashe actuará en Madrid y Barcelona este verano

1

El verano pasado, Tinashe publicó su último álbum de estudio, ‘333‘. Este verano, en cambio, la estadounidense lo va a pasar de gira por su país, Europa y Canadá. La artista tiene una cita en el Mad Cool de Madrid el 10 de julio, pero la novedad es que también ha anunciado una fecha en Barcelona para el 11 de julio. El concierto lo celebrará en la Sala Apollo.

Los primeros conciertos del verano los dará junto a Flume en su ‘Palaces Tour’, y el 5 de julio aterrizará en Europa. Sólo ofrecerá 7 conciertos en todo el continente, y dos de ellos serán en España. Las otras ciudades por las que pasará son Ámsterdam, París, Londres, Montreux (Suiza) y Pori (Finlandia). Finalmente, Tinashe volverá a América para firmar sus últimos conciertos, entre ellos el festival Lollapaloozaza.

Su último álbum nos regaló canciones de primera como ‘X‘, ‘Pasadena‘, ‘Bouncin‘ o ‘Undo (Back to My Heart)’, y por fin tendremos la oportunidad de escucharlas en directo en nuestro país. Las entradas del Mad Cool 2022 salieron a la venta hace tiempo, y hay dos de los cinco días que están completamente agotados. Sin embargo, todavía quedan entradas para el 10 de julio. En cuanto al concierto en la Sala Apollo de Barcelona, las entradas saldrán a la venta el próximo lunes 9 de mayo a las 17:00.

Lady Gaga comparte el videoclip de ‘Hold My Hand’

11

Lady Gaga ha estrenado el videoclip de ‘Hold My Hand’, la canción que ha compuesto para la banda sonora de ‘Top Gun: Maverick‘. La secuela de ‘Top Gun’ (1986) se estrena en taquilla el 26 de mayo, y cuenta con el mismo Tom Cruise en el reparto. Gaga se ha hecho una foto con él en las últimas horas.

El vídeo muestra a Lady Gaga en un hangar de aviones mientras distintas imágenes de la película dan alguna pista sobre cómo será la cinta. Falta ver ‘Top Gun: Maverick’ para terminar de entender el videoclip. Lady Gaga luce como en su era ‘JOANNE‘, con unas gafas de aviador y un piano solitario en medio de una pista de aterrizaje.

Había curiosidad por comprobar si ‘Hold My Hand’ tendría algún parecido a ‘Take My Breath Away‘, canción principal de la película original de ‘Top Gun’. Interpretada por Berlin y producida por Giorgio Moroder, ‘Take My Breath Away’ era una balada con cierto aroma italo. ‘Hold My Hand’ va por otro lado.

Mucho más clásica en melodía y producción pese a estar involucrado BloodPop, ‘Hold My Hand’ captura con fidelidad el sonido de las power ballads de los años 80. La canción no renuncia a las guitarras eléctricas, si bien estas están sumergidas en la base y la toma vocal, y Gaga entrega una de esas melodías escritas para cantar a pleno pulmón, como la de ‘Shallow’.

Con todo, ‘Hold My Hand’ no es la canción más inspirada que Lady Gaga podía entregar para ‘Top Gun: Maverick’. Más bien suena a que aspira al Oscar ya de entrada, sin preocuparse por sonar al aquí y ahora o, como mínimo, por aportar cierta originalidad. Claro que el dramatismo calculado de ‘Shallow‘ tampoco parecía el más acertado y el tiempo le ha terminado dando la razón.

En Instagram, Gaga explica que ha escrito ‘Hold My Hand’ no solo para ‘Top Gun’, sino también para «aquellas personas que sienten que nunca van a estar bien, o que sentimos que nunca vamos a estar bien». Añade: «A través de momentos difíciles, la vida me ha enseñado que hay que mantener la fe en la humanidad cuando es difícil mantenerla con una misma».

¿Qué te ha parecido Hold My Hand de Lady Gaga?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

A la venta las entradas para Arcade Fire en Madrid

12

No solo ha salido a la luz el sexto álbum de Arcade Fire ‘WE‘, sino que además han anunciado una gira mundial con fecha en España. En concreto, la banda tocará en el WiZink Center de Madrid el 21 de septiembre, acompañados por su compatriota Feist.

‘The WE Tour’ dará el pistoletazo de salida el 30 de agosto en Dublin, y viajará por el viejo continente hasta principios de octubre. Desde ahí, la banda girará por Estados Unidos y Canadá hasta finalizar en Toronto el 1 de diciembre. Tanto en Madrid como en el resto de Europea les teloneará Feist, mientras que en los conciertos americanos estarán acompañados por Beck.

Esta gira será la primera desde que Will Butler dejó la banda. Las entradas para todos los conciertos del tour saldrán a la venta el próximo viernes 13 de mayo, a las 10:00. Por otro lado, cabe destacar que Arcade Fire serán los invitados musicales de Saturday Night Live en el programa de mañana, 7 de mayo. El episodio lo presentará el actor Benedict Cumberbatch.

Gira ‘The WE Tour’.
Agosto 2022:
30 – Dublin, IE, 3Arena
Septiembre 2022:
2 – Birmingham, UK, Utilita Arena Birmingham
3 – Manchester, UK, AO Arena
5 – Glasgow, UK, OVO Hydro
8 – Londres, UK, O2 Arena
11 – Lille, FR, Zenith
12 – Antwerp, BE, Sportpaleis
14 – Colonia, DE, Lanxess Arena
15 – Paris, FR, Accor Arena
17 – Milán, IT, Mediolanum Forum
18 – Munich, DE, Olympiahalle
21 – Madrid, ES, WiZink Center
22 – Lisboa, PT, Campo Pequeno
23 – Lisboa, PT, Campo Pequeno
25 – Burdeos, FR, Arkea Arena
26 – Nantes, FR, Zenith de Nantes
28 – Amsterdam, NL, Ziggo Dome
29 – Berlín, DE, Mercedes-Benz Arena
Octubre 2022:
1 – Varsovia, PL, COS Torwar
28 – Washington D.C., The Anthem
Noviembre 2022:
1 – Camden, NJ, Waterfront Music Pavilion
4 – Brooklyn, NY, Barclays Center
8 – Boston, MA, MGM Fenway Music Hall
10 – Uncasville, CT, Mohegan Sun Arena
12 – Chicago, IL, United Center
13 – Minneapolis, MN, The Armory
16 – Los Ángeles, CA, The Kia Forum
19 – San Francisco, CA, Bill Graham Civic Auditorium
22 – Seattle, WA, Climate Pledge Arena
25 – Vancouver, BC, Rogers Arena
27 – Edmonton, AB, Rogers Place
Diciembre 2022:
1 – Toronto, ON, Scotiabank Arena

‘Red Rocket’, otra tragicómica patada al sueño americano de Sean Baker

Tras el éxito de ‘The Florida Project’ uno podría esperar que el siguiente paso de Sean Baker fuera una película de mayor presupuesto, pero el director estadounidense no traiciona su espíritu indie en ‘Red Rocket’, un film en el que su sello es perfectamente reconocible desde la primera escena.

Rodada en 35 milímetros, en formato panorámico y al ritmo de ‘Bye Bye Bye’ de *NSYNC, Baker vuelve a ofrecer una representación de la América profunda centrándose en uno de los temas que siempre ha estado presente en su filmografía: el trabajo sexual. Simon Rex es Mikey Saber, un antiguo actor porno que regresa a su pueblo natal en Texas, arruinado y sin ningún sitio donde ir. Allí se reencuentra con gente de su pasado y su presencia alterará sus vidas.

La película no solo es el retrato de un caradura y, a fin de cuentas, un perdedor, sino también –como todas sus obras- una patada al sueño americano. Sean Baker tiene una habilidad especial para crear personajes que malviven en ambientes sórdidos y hostiles sin renunciar nunca al humor e incluso a la alegría.

Esa dicotomía entre el fracaso y las ganas de vivir es uno de los aspectos más interesantes de su cine, y en ‘Red Rocket’, Baker crea un personaje fascinante que se mueve con fluidez entre ambas cosas. Simon Rex, en el que sin duda es el papel más importante de su carrera, está pletórico, ofreciendo todo un recital interpretativo haciendo de un canalla memorable. También el resto del reparto lleno de caras desconocidas está a la altura, y destacan la potente presencia de Bree Elrod como la expareja de Mikey, y la dulzura y el carisma de Suzanna Son como la adolescente seducida por él.

La dirección de Baker está marcada por sus buenas decisiones, especialmente en su puesta en escena en la que los paneos y los planos largos ayudan a crear un universo muy personal a la par que dotan a la película de un buscado realismo social. Es cierto que ‘Red Rocket’ se encuentra un escalón por debajo de las superlativas ‘The Florida Project’ y ‘Tangerine’, donde el director se mostraba más preciso a la hora de desarrollar ideas. Aquí hay divagaciones y tiempos muertos, pero no molestan demasiado, en parte gracias a la excelente fotografía de Drew Daniels, que imprime una atmósfera hipnótica de cuento de hadas siniestro transportándonos a un pueblo recóndito de la Texas profunda.

‘Red Rocket’ se engrandece por la visión naturalista y poética de Baker, así como de los mencionados toques de humor. Pese a que la estructura de la historia no sea particularmente novedosa, o incluso llegue a ser previsible, es otra lección de cine social hecho desde un profundo cariño hacia lo que cuenta. De momento el cine de Sean Baker sigue siendo una apuesta segura.

No tan «loser»: las canciones fresquitas de Myd, este sábado en Razzmatazz

0

Hace justo un año que desde el prestigioso sello francés Ed Banger nos compartían el disco de debut de Myd, tras una década en la escena. Las imágenes eran tan impagables como el título del proyecto, ‘Born a Loser’. En la portada veíamos a Myd en bañador, con medio cuerpo sumergido en el agua. En las imágenes promocionales, hacía como que planchaba con una tabla demasiado baja en la que dejarse la espalda. Lo de su música en cambio, es más serio, como podrá comprobarse en Razzmatazz este sábado 7 de mayo, donde realizará un «live» con banda.

Myd se dio a conocer como parte de la banda electrónica Club Cheval. También coprodujo ‘Brava’ de Brodinski y entregó beats a algunos raperos antes de centrarse en lo suyo: los beats disco-funky, techno-house y los sabores veraniegos. Grupos de pop como Metronomy y Django Django también están en su radar, por lo que no es de extrañar que retome su promo de manera tan decidida justo cuando las temperaturas están subiendo tanto. Otra pista: el último sencillo extraído de este disco se titula ‘The Sun’.

Son muchos los atractivos que encontramos en ‘Born a Loser’. Ya os hablamos hace 2 años de ‘Together We Stand‘, aquella canción de baile como producida por Danger Mouse que tanto gustó entre nuestros foreros. También estaba la titular ‘Born a Loser’, para bailar como una posesa -a su manera- tirando de un sample de un tema de 1966 de Bobby Lee, ‘I Was Born A Loser’.

Aparte de ‘The Sun’, el tema favorito del disco según Papá Spotify es ‘Moving Men’, con Mac de Marco, también apegado a un silbidito. Y son igualmente extáticas ‘Now That We Found Love’ o ‘Whether the Weather’. Esta última tiene una base más techno, si bien la marca igualmente la producción a la guitarra del artista invitado, el argentino Juan Wauters.

Y si el título de ‘Whether the Weather» te parece «loser», aguarda al de ‘There Is a Snake In My Boot’, tan llamativa en un uso de la distorsión y las guitarras que ni la línea caleidoscópica de Panda Bear.

El álbum se cierra con la colaboración de Bakar en la crepuscular ‘We Found It’, y sobre las múltiples colaboraciones, esto es lo que tiene que decirnos: «Para mí, el álbum supone cerrar un capítulo más que abrir uno nuevo. Veo la inspiración como un pulmón. A veces estás inhalando y necesitas inspirarte y absorber la sabiduría de muchas personas. Luego tienes otros momentos en los que necesitas producir mucho. Creo que el próximo capítulo será trabajar con otras personas y compartir lo que hice».



Lorde y Olivia Rodrigo se suman contra la ilegalización del aborto

16

Estados Unidos podría estar a punto de tomar una decisión que ha revolucionado las calles americanas. El Supremo del país, formado por seis hombres y tres mujeres, tiene sobre la mesa un borrador de sentencia con la que pretende ilegalizar el aborto en EEUU.

Son muchas las artistas que han alzado su voz contra este disparate. Las últimas han sido Lorde y Olivia Rodrigo, quienes han querido dedicar unas palabras de abatimiento y concienciación ante todo su público. Lorde ha expresado en uno de sus conciertos: «Al igual que muchos de ustedes, esta semana me he sentido harta y desconsolada por la noticia de que hay algunas personas que piensan que nuestros cuerpos no son nuestros. Y todavía no encuentro las palabras para hablar de esto con vosotros».

Olivia Rodrigo, también devastada por la noticia, aprovechó que cantaba con su ‘SOUR TOUR‘ en la capital Washington DC para hacer una protesta. «Nuestros cuerpos nunca deberían estar en manos de los políticos. Espero que podamos alzar nuestras voces para proteger nuestro derecho, a tener un aborto seguro, que es un derecho por el que tantas personas antes que nosotras han trabajado tan duro para obtener».

Otra de las artistas que se han sincerado con su testimonio ha sido Phoebe Bridgers. La cantante ha compartido que tuvo un aborto el año pasado y que todas deberían tener ese derecho que tuvo ella. «Tuve un aborto en octubre del año pasado mientras estaba de gira. Fui a Planned Parenthood y me dieron una pastilla abortiva. Fue así de fácil. Todas deberían tener acceso a eso.» Si sigue adelante, la ley Roe versus Wade que ahora protege a las mujeres dejará de ser útil y el Congreso se vería en una situación más que comprometida.

Las voces que se están uniendo por esta causa con cada vez más, entre ellas Garbage, Questlove, The Regrettes, Cher o Halsey. Esta última, por ejemplo, no ha podido quedarse callada después de conocer la sentencia que puede cambiar la historia del país y de las mujeres de aquí en adelante. «Esta es una de las decisiones más importantes de las que vamos a ser testigos en nuestra vida. Esta decisión conducirá a situaciones letales para todo nuestro país, afectando más a gente de color, áreas rurales y comunidades socioeconómicamente débiles. El momento de actuar es ahora».

The Knocks / HISTORY

The Knocks es uno de esos grupos dedicados a hacer bailar al personal. El dúo estadounidense formado por Ben «B-Roc» Ruttner y James «JPatt» Patterson empezó su carrera remezclando a gente como Jay-Z o Britney Spears y después se ha curtido en colaborar con decenas de artistas de muy distinto índole. En sus discos han aparecido invitados tan dispares como Carly Rae Jepsen o Wyclef Jean, y sus mayores éxitos se han producido en compañía de Powers (‘Classic’), Foster the People (‘Ride or Die’) o Sofi Tukker (‘Brazilian Soul’).

La magia de The Knocks es que es posible que estas tres canciones te suenen o incluso te gusten aunque no sepas quiénes son sus autores. Ellos están involucrados, por ejemplo, en dos hits del tamaño de ‘Best Friend’ de Sofi Tukker y ‘Fireworks’ de Purple Disco Machine. Su sonido no es el más original que puede venir a la mente, pero The Knocks sí saben hacer música dance con soltura y frescura, y además son capaces de hacer brillar a sus colaboradores en registros en los que quizás nunca les habías escuchado.

New York Narcotic‘, el álbum previo de The Knocks, estaba dedicado a la ciudad de Nueva York, que tanto ha inspirado su música. En ‘HISTORY’, sin embargo, el grupo ha buscado regresar a sus raíces. Ellos ya hacían música disco antes de que se pudiera de moda, y han querido recuperarla en álbum que tuvieron la fortuna de terminar justo antes de la pandemia. De no haber sido así, The Knocks, dicen, no habrían podido crear algunas de las mejores pistas que el disco contiene.

Una de ellas es ‘Bodies’ con MUNA. La pista de apertura de ‘HISTORY’ es la definición de rompepistas y su letra recuerda aquellas «viejas fiestas» a las que solíamos ir antes de la pandemia. Ahora que vuelven no me extrañaría que ‘Bodies’ sonara en ellas. Entre las canciones que pudieron crear casi de milagro junto a sus colaboradores, The Knocks destacan otras dos: el electro-house de ‘Walking on Water’ con Totally Enormous Extinct Dinosaurs y el blog-house onda 2007 de ‘R U HIGH?’ con la artista revelación Mallrat. Dos producciones estupendas que te hacen bailar en diferentes épocas y estilos.

‘HISTORY’ es un trabajo nostálgico desde que su mismo título apela a la historia de la música de baile y de la fiesta en general. Así, la secuencia se vale de mil referencias que The Knocks copietean sin más pero con bastante gracia. Y no lo digo solo porque el vocoder final de ‘R U HIGH’ esté sacado tal cual del repertorio de Daft Punk. Por ejemplo, Foster the People vuelve a colaborar con The Knocks en ‘All About You’, un eficaz funky que admite influencias tanto del gospel como del acid. Una de las pistas menos acertadas, ‘River’ con Parson James, reproduce el tipo de house atmosférico que practica Bonobo.

Irónicamente, una de las mejores canciones del disco es ‘Slow Song‘ con Dragonette, que recuerda más bien a la etapa ‘Tango in the Night’ de Fleetwood Mac, por lo que no es tan discotequera, aunque melódicamente sí es de lo más redondo que incluye el álbum. Además, su letra metamusical tiene gracia. En ‘HISTORY’, las influencias pueden ser más descaradas, y ‘Nobody But Me’ con Cold War Kids es básicamente un calco del sonido Basemant Jaxx. ¿Es la canción digna? Sí, y entre «grooves» más disco-house (‘Boombox’) y otros más piano house (‘Gimme Love’ con Yoke Lore)’, The Knocks se han sacado de la manga un trabajo de lo más apañado y entretenido.

Bad Bunny lanza uno de los inminentes discos del verano

1

Bad Bunny publica hoy su nuevo disco, ‘Un verano sin ti’. El portorriqueño firma uno de los grandes lanzamientos internacionales del viernes cuando realmente no lo esperábamos, pues fue la semana pasada cuando anunció que este trabajo iba a ver la luz.

‘Un verano sin ti’ es un trabajo de gran envergadura. Contiene 23 pistas y colaboraciones de Bomba Estéreo, Buscabulla o The Marías, pero lo más interesante es que las canciones no se ciñen exclusivamente a los ritmos del reggaetón, aunque sí lo hacen en mayoría.

Tan pronto como en la pista 2, el álbum presenta el merengue de ‘Después de la playa’, y no es el único tema de ‘Un verano sin ti’ que coquetea con la música latina tradicional. Es el caso también, por ejemplo, de ‘Otro atardecer’ con The Marías. Benito se atreve tanto con la bossa nova (‘Yo no soy celoso’) como con el house-pop ligerito (‘Neverita’) o el reggae (‘Me fui de vacaciones’). Curiosamente, la pista titular es puro «synth» y menciona a Alejandro Sanz y su ‘Corazón partío’.

Pros y contras de ‘Un verano sin ti’

Naturalmente, ‘Un verano sin ti’ se centra en el reggaetón, y probablemente será uno de los discos del verano. Tampoco hay que ser Rappel para adivinar tal cosa, pero a Benito le ha quedado un álbum mucho mejor acabado que el anterior, lo cual se percibe en producciones más sofisticadas como las de ‘Moscow Mule’ o ‘Agosto’. ‘Un verano sin ti’ no suena tan ambicioso como ‘YHLQMDLG‘, su gran obra maestra, pero tampoco suena hecho con prisas, como los otros dos discos que sacó en 2020.



Son dignas adiciones al repertorio de Bad Bunny el focus track ‘Moscow Mule’, el gancho «party party party» de la canción llamada así con Rauw Alejandro, el buen dembow de ‘Tarot’ con Jhay Cortez o los reggaetones melosos contenidos en el largo, como ‘Un ratito’. El grueso de composiciones, de ‘Efecto’ a la cuca ‘Un coco’, se conforma con resultar entretenidas y funcionales, pero Benito no tropieza en ninguna de ellas: sigue haciendo lo que mejor se le da y sigue haciéndolo bien.

Entre los contras de ‘Un verano sin ti’, aparte de esa portada, es que las colaboraciones no parecen muy aprovechadas. En especial hay que lamentar que el sonido de ‘Andrea’ con Buscabulla no haya guiado más el paisaje sonoro del álbum. Por otro lado, ¿qué pinta por aquí ‘Callaíta‘, un single de 2019 que ya conoce todo el mundo?

A tenor de las reacciones que está provocando ‘Un verano sin ti’, el disco es un nuevo éxito para Bad Bunny a nivel artístico. En nuestros foros, SinApellidos lo ha proclamado «disco del año» y augura que «va a triunfar más que la Coca Cola». Destaca, en concreto, ‘Moscow Mule’ y ‘Titi me preguntó’, mientras diekirc le dedica un emoji de corazón a ‘Un coco’. En foros anglosajones la valoración también es buena.