Inicio Blog Página 693

Las múltiples lecturas de ‘El oficial y el espía’, la nueva de Roman Polanski

6

«Es realmente aberrante y estúpido decir que me creo Dreyfus. Es otra mentira, otra forma de insultarme». Con esta sentencia Roman Polanski se defendía en una entrevista con El País hace unos días de la principal crítica que está recibiendo su nueva obra: que el director de cine pueda estar haciendo un paralelismo entre su inocencia y la de Alfred Dreyfus. Este es el protagonista indirecto de ‘El oficial y el espía’, un joven oficial judío que en 1894 fue condenado por alta traición a Francia, a pesar de ser inocente, y encerrado en una prisión de mala muerte en la Guayana francesa.

Polanski, de 86 años, reconoció en su momento haber abusado sexualmente de Samantha Geimer a finales de los años 70 cuando ella tenía 13 años y él más de 40. Aunque ella le perdonó, escribió un libro al respecto y pidió que se pasara página por su propio bien, desde hace una década el director no puede visitar países de los que sería extraditado a Estados Unidos y su caso, con la suma de otro nuevo de 1975, ha sido asociado a la era del #MeToo. ‘El oficial y el espía’ es una película que muy descaradamente invierte 130 minutos en cuestionar los juicios rápidos de la opinión pública. El espectador acompaña a Dreyfus en su calvario y es casi inevitable ver a Polanski encerrado en su misma celda, por mucho que este lo considere «una aberración». Aunque solo sea porque no pudo acudir a la presentación de esta cinta en el Festival de Venecia para no ser extraditado.

Los paralelismos entre Dreyfus y Polanski no han escapado ni una sola de las reseñas de la película, y ahí es clave la sobriedad -en busca de la objetividad- de la misma desde el punto de vista formal. La película prescinde del suspense o cualquier atisbo de claustrofobia ante el dolor que genera una acusación falsa (esto no es ‘La caza‘, por ejemplo), para dar la sensación de estar mostrando hechos y datos objetivos. Que esto pueda tener algo que ver siquiera con el caso Polanski generará debates que pueden ser interesantes y enriquecedores en el mejor de los casos, pero desagradables e incómodos, en el peor. Si su idea de combatir lo que en algún momento su entorno ha llamado «neofeminismo» era con una película inspirada en las instituciones de 1894, y por tanto prácticamente sin personajes femeninos, no suena precisamente brillante. La única mujer de esta historia es su esposa en la vida real desde hace 30 años, la actriz y cantante Emmanuelle Seigner, que tiene un pequeño papel secundario, con un guiño a su propia independencia demasiado tibio… pero que ahí está, como «por si acaso».

Sin embargo, ‘El oficial y el espía’ abre muchos otros frentes que, pese al esfuerzo de la notable dirección artística por situarnos en el París de finales del siglo XIX, parecen estar hablándonos del París de hoy. La película habla de antisemitismo, porque además la familia del propio Polanski sufrió el Holocausto, y el guión, inspirado en el libro homónimo de Robert Harris (el director ya trabajó con él en ‘El escritor’), muestra a personajes que representan a la Francia de hoy. Uno llega a decir que ya no reconoce a Francia, con todas las connotaciones desvergonzadamente racistas que puede tener actualmente. Otro habla por el contrario de la «descomposición de la sociedad» por su falta de interés en la verdad. En algún momento puntual, la película parece contener cierta crítica a los juicios de la opinión pública en una era en la que un comentario desafortunado en Twitter puede arruinar una carrera, pero Polanski también nos está hablando, con mayor profundidad, de la historia de Europa durante el último siglo, y del punto actual en el que nos encontramos respecto a racismo y xenofobia.

En ese sentido, la mejor decisión de ‘El oficial y el espía’ es haber puesto todo el foco realmente en «el oficial» y no en la víctima, que al fin y al cabo tenía poco más que contar que lo que se hallaba entre sus cuatro paredes en medio de la nada. Es el coronel Georges Picquart el verdadero protagonista, no tan apegado a Dreyfus ni a la lucha por los judíos -más bien todo lo contrario- como a la sensación de justicia en París, a su lucha contra la corrupción en el ejército, en los tribunales y en el gobierno, de nuevo como símbolo de las lacras en las instituciones que hemos venido arrastrando hasta el siglo XXI. Es reseñable que el título en francés del filme sea ‘J’accuse’ («Yo acuso») en homenaje al célebre texto de Émile Zola que tiene un enorme protagonismo en la trama, porque ahí es donde se pone el foco en otro punto interesante: la importancia de la prensa veraz e independiente ahora que estamos en la era de «¡si la información es gratis!» y las «fake news». 7,5.

Maika Makovski, El Drogas, Mikel Erentxun, Rozalén… nuevos «guías» de Ariel Rot en la segunda temporada de ‘Un país para escucharlo’

0

Tras una en general interesante primera temporada, regresa a La 2 la serie documental que conduce el argentino Ariel Rot, ‘Un país para escucharlo‘. La segunda tanda de episodios de esta serie que indaga sobre los orígenes y la actualidad de las escenas musicales en distintas ciudades o provincias españolas se emitirá a partir del próximo 7 de enero, según confirma en una nota la segunda cadena de RTVE. En ella, además, revela cuáles serán los territorios que visitará el guitarrista de Tequila y Los Rodríguez, y también quiénes serán sus guías en ellos.

El programa descubrirá parte de la música y los paisajes de las Islas Canarias de la mano de Pedro Guerra, las Baleares con Maika Makovski –también presentadora del otro gran programa musical del canal, ‘La hora musa‘–, Extremadura con Nacho Campillo (Tam Tam Go!), León y Valladolid con Jesús Cifuentes (Celtas Cortos), Málaga y Ceuta con Vanesa Martín y La Shica, Navarra y La Rioja con El Drogas, San Sebastián con Mikel Erentxun, Santander y Palencia con Rulo y Castilla-La Mancha con Rozalén. Vega y Amparo Sánchez, Amparanoia, acompañarán a Ariel Rot por las provincias de Córdoba y Jaén, primera estación de esta nueva temporada. Fuel Fandango, María José Llergo, Carmen Linares, María Guadaña o Lin Cortés les recibirán allí.

En la anterior, pudimos ver cómo Rot se adentraba en la Baja Andalucía de la mano de Kiko Veneno, en Madrid con Christina Rosenvinge, en Barcelona con Love of Lesbian o en Zaragoza con Amaral, entre otros muchos. Pueden verse todos los episodios de nuevo en la web de RTVE.

Liam Payne / LP1

14

Liam Payne llegó a anunciar su disco de debut para enero de 2018, aquellos tiempos en que su tema junto a Rita Ora para ‘Fifty Shades Freed‘ se editaba y conquistaba las listas. Al final ha llegado casi 2 años enteros después, y lo cierto es que por el camino el ex One Direction no ha encontrado un mejor título para su primer disco largo que el bobo juego de palabras de ‘LP1’ (son sus iniciales y también las de «long play»), pero sí una larguísima lista de sencillos con los que le ha ido dando forma. Han sido casi una decena y todos están incluidos aquí en una secuencia de hasta 17 pistas y 55 minutos de duración.

Influido por artistas como Usher y Justin Timberlake, Liam Payne se ha apegado más o menos al R&B y al pop urbano actual para construir su «disco largo». Él mismo lo ha entendido como una «playlist» que mostrara su gusto diverso y eso le ha servido algunas críticas terribles por su excesiva esclavitud de las playlists de moda de los grandes gigantes del streaming internacional. Liam Payne no ha arriesgado mucho en ese sentido, o peor, su mayor «riesgo» ha sido sonar algo bifóbico cuando pretendía mostrar un trío sexy en ‘Both Ways’, una canción muy The Weeknd para bien y para mal. Sin embargo, es cierto que la producción de todo el álbum es bastante elegantota, resultando solo desfasada en ‘Live Forever’, y bastante cohesiva pese a implicar a decenas de personajes, desde Zedd a Ryan Tedder pasando por Stargate, Steve Mac, The Monsters and the Strangerz y un inabarcable etcétera en estos dos años de compilar posibles hits.

Entre tantísimo sencillo, han destacado ya la muy Ed Sheeran co-escrita por Ed Sheeran ‘Stack It Up’ y la muy Ed Sheeran co-escrita por Ed Sheeran ‘Strip That Down’, pero la sorpresa es que cuando crees que vas a aburrirte de oír a Payne, el disco se reserva para su último tramo un arsenal de temas con bastante gracia: el mencionado single con Rita Ora ‘For You’, el guiño latino junto a J Balvin de ‘Familiar’, la divertida y ultrabailable ‘Polaroid’ junto a Jonas Blue y Lennon Stella, la contagiosa ‘Get Low’ y el irresistible falsete de ‘Bedroom Floor’. Es reseñable también la ausencia de baladitas ñoñas, en contraste con el disco de Camila Cabello, al menos hasta la final ‘All I Want (for Christmas)’, de la que lo mejor que puede decirse es que al menos no es una versión de Mariah Carey. Un disco bastante entretenido, a fin de cuentas, que es de lo que se trataba, posiblemente.

Calificación: 6,3/10
Lo mejor: ‘For You’, ‘Familiar’, ‘Polaroid’, ‘Bedroom Floor’
Te gustará si te gusta: el primer Justin Timberlake, The Weeknd, Rudimental, Ed Sheeran
Escúchalo: Spotify

‘Fin de año’ de Estrella Fugaz sirve como emocionante y deprimente despedida para 2019

2

Lucas Bolaño, junto al batería Ricardo Ramos, es el alma máter de Estrella Fugaz, un proyecto cuyo debut ‘Un sendero fluorescente‘ nos ha hecho recordar que hay un sector del underground que huye de los clichés y ofrece emociones genuinas, sin filtros, de una sinceridad devastadora. Por algo ha sido uno de los mejores discos de 2019 para nuestra redacción. Uno de los mejores ejemplos de esa honestidad desarmante es una canción titulada precisamente ‘Fin de año’, y que por tanto es la perfecta Canción del Día para despedir a 2019.

Aunque, en realidad, servirá como un himno recurrente para el 31 de diciembre de cualquier año venidero: Lucas hace en primera persona –y representándonos a la vez a muchos de nosotros– un frustrante balance de todos aquellos proyectos que planeaba hacer 12 meses atrás… y que no se han convertido en realidad. No es difícil empatizar con esos deseos de «hacer lo que digo que quiero y no lo que hago», pero quizá resulta aun más entrañable su aspiración por «Hacer un viaje lejos. Solo. Para cantar algo nuevo,
publicar otro disco y después presentarlo, que lo escuchéis en casa y os remueva algo dentro». Porque ese, y no «el dinero», es el objetivo fundamental de un artista como Bolaño. En un giro de los acontecimientos que quizá no esperaba cuando escribió esos versos, este año sí ha hecho ese disco, que hemos escuchado en casa y nos ha removido».

Su preciosa transición de lo acústico a lo electrónico contagia una dulce melancolía ya fue protagonista de un vídeo filmado por Marina Vibot, estrenado el pasado verano. Pero ahora Cristina G. Zarzosa ha realizado uno nuevo que, con su dolorosa (y bonita) cotidianidad y su angustiosa (pero encantadora) desidia, representa incluso mejor el espíritu de la canción. Además, hoy mismo Estrella Fugaz han presentado una versión distinta a la que conocíamos, más sencilla en apariencia (aunque en una rítmica 3/4 un tanto flamenca) y con una frase en italiano. Con ambas despedimos este 2019 repleto de planes frustrados y comenzamos a hacer los que, muy posiblemente, se frustrarán en los próximos meses. ¡Feliz 2020!

fiN dE aÑO from Cristina G. Zarzosa on Vimeo.

Escucha las Canciones del Día en «Lo Mejor del Mes»:

50 años de ‘Five Leaves Left’: una viva fotografía de la desesperanza de Nick Drake

4

En este 2019 que se cierra hoy hemos vivido numerosas onomásticas en el mundo del pop a las que hemos dedicado artículos: por ejemplo los 70 años de vida de Bruce Springsteen o los 40 años de carrera de OMD, además de simbólicos cumpleaños de álbumes como ‘London Calling’ de The Clash, ‘Disintegration’ de The Cure, ’Raw Like Sushi’ de Neneh Cherry, ‘Rhythm Nation 1814’ de Janet Jackson, ‘Dummy’ de Portishead, ’Love.Angel.Music.Baby’ de Gwen Stefani, los debuts de The xx y Florence + The Machine, ‘The Ideal Crash’ de dEUS, ’Bury the Hatchet’ de Cranberries… Y este último día del año aprovechamos para rendir homenaje a un disco importantísimo que el pasado mes de julio cumplía 50 años… aunque su primera década de existencia pasara más bien inadvertido por el público.

Hablamos de ‘Five Leaves Left’, el álbum debut de Nick Drake, convertido junto con el resto de su exigua pero maravillosa discografía en una pieza fundamental del pop de inspiración folk de las últimas décadas. Pero no fue hasta casi dos décadas después de su publicación, cuando fue reivindicado como influencia crucial por artistas tan distintos como Robert Smith (se dice que precisamente una frase de este disco, “a troubled cure for a troubled mind” –del primer verso de ‘Time Has Told Me’–, inspiró el nombre de The Cure), Kate Bush o Peter Buck de R.E.M., que la alargada figura de aquel veinteañero, cuyo semblante taciturno contrastaba con su belleza y su imponente altura, comenzó a ser puesta en valor. Como tantos otros genios, el desinterés hacia su obra por parte del público no hizo sino ahondar en su tristeza y timidez inherentes, cara visible de diversos problemas mentales que, combinados con un elevado consumo de cannabis, derivaron en su muerte por sobredosis de antidepresivos: el pasado 25 de noviembre se cumplieron también 45 años de su fallecimiento en la cama del dormitorio que ocupaba en casa de sus padres.

Nicholas Rodney Drake se crió en una familia acomodada del sur de Birmingham. Su padre, ingeniero, labró su carrera en una empresa británica radicada en Birmania, donde conoció a la madre de Nick, hija de un diplomático en la región. Allí, en Rangún, se casaban y nacía el músico en 1948, aunque la familia se trasladó a Inglaterra muy pronto, apenas un par de años después. Ya adolescente, su envergadura física le hacía destacar en los deportes, pero a instancias de su madre Molly –cuya obra musical, a excepción de un par de temas en la antología ‘Family Tree’, fue privada hasta que se editó en un recopilatorio el pasado año–, Nick aprendió a tocar el piano y recibió educación musical reglada en saxofón y clarinete. Para mediados de los 60 se había enrolado en una banda de versiones de los Yardbirds, abandonando los estudios y aprendiendo a tocar por su cuenta la guitarra.

Tras unos meses ganándose la vida como músico callejero en Marsella, donde también comenzó a coquetear con las drogas –especialmente con la marihuana, que consumió vorazmente sus últimos años–, se trasladó al apartamento de su hermana mayor Gabrielle en Londres. Allí, inspirado por el auge del folk norteamericano y británico, comenzó a escribir sus canciones y, en un bolo como telonero, fue descubierto por Ashley Hutchings, por entonces bajista de Fairport Convention. Este le presentó a Joe Boyd, ya entonces reputado (hoy mítico) productor de aquel grupo –además de The Incredible String Band o Vashti Bunyan–. Nada más escuchar una demo que Nick había grabado artesanalmente, le propuso grabar un disco para Island Records, que se convirtió en ‘Five Leaves Left’. Un título mucho más prosaico de lo que aparenta: aunque muriera cinco años después, su origen es el mensaje que se leía en la cajetilla de una conocida marca de papel de fumar cuando estaba a punto de agotarse.

Boyd veía en Drake una suerte de Leonard Cohen, y se inspiró en la técnica que había aplicado John Simons en ‘Songs of Leonard Cohen’: grabar la voz de manera muy natural, como si el cantante estuviera en la misma habitación que nosotros. Un efecto que, sin duda, se ve potenciado por el uso de las capas sonoras, muy pocas pero cada una con su propia entidad. Esto, por ejemplo, se aprecia especialmente bien en la apertura con ‘Time Has Told Me’, en la que Richard Thompson de Fairport Convention suma contrapuntos eléctricos totalmente libres a la base que ofrecían Drake a la guitarra acústica, el bajista Danny Thompson (de Pentangle) y Paul Harris al piano. O en los contados momentos –‘Three Hours’, ‘´Cello Song’ y ‘Saturday Sun’– que suenan exuberantes y profundas percusiones.

Pero quizá donde más se eleva ‘Five Leaves Left’ es cuando se produce el contraste entre el perfil acústico de Drake y los arreglos orquestales que Boyd registró en el estudio a la vez que las tomas de voz y guitarra de Nick, aprovechando la atmósfera que se creaba y plasmándola en la grabación, como si de otro instrumento se tratara. Son maravillosos los de ‘River Man’, obra del entonces ya experimentado compositor y director de orquesta Harry Robertson (o Robinson, según el encarte original, un especialista en musicar films de terror y misterio), pero también destacan sobremanera la dramática ‘Way To Blue’, la melancólica ‘Day Is Done’, la luminosa ‘The Thoughts of Mary Jane’ y la capital ‘Fruit Tree’. Todos esos arreglos fueron escritos por el neófito Robert Kirby, un chico al que Nick conoció en la escuela de música. Pese a las reticencias de Boyd por su falta de experiencia, convinieron intentarlo con él al no encajar con las propuestas de Richard Anthony Hewson –que poco después participaría en ‘Let It Be’ de The Beatles’–. Les parecía demasiado mainstream.

Tras varias dificultades de post-producción –las letras aparecían mal en el encarte, algo que Nick no quiso dejar pasar–, el disco fue publicado un año después de comenzar a grabarse y nadie, ni siquiera el propio Drake (que decidió volver a Cambridge para culminar sus estudios universitarios de literatura inglesa) parecía demasiado interesado en promocionarlo: apenas una sesión para John Peel que ni siquiera llegó a emitir la BBC y que ha permanecido inédita hasta hace pocos años. Cosechó críticas tan discretas y escasas como sus ventas –se dice que, por entonces, sus tres álbumes de estudio no sumaron en total más de 5.000 copias–, por lo que fue un rotundo fracaso. Aun así, Boyd también dirigiría la producción del excelso ‘Bryter Layter’ (1970), más animoso y próximo al jazz –podría decirse que ‘Man In Shed’ de este debut es casi un precedente de ese sonido–. Y pese a suponer un nuevo varapalo comercial, esta vez solo el ingeniero John Wood grabaría a instancias de Drake el eminentemente acústico ‘Pink Moon’ (1972). La, de nuevo, tímida repercusión hacia su tercer disco, cercenaría la ilusión del cantautor, que se sumió en la profunda depresión, agravada por las drogas, que le llevaría a morir.

Pero, aunque de esa maravillosa tripleta de discos siento una debilidad personal por ‘Bryter Layter’, diría que ‘Five Leaves Left’ es el más conciso y equilibrado de todos. Sus diez canciones suponen, también en sus letras, una viva fotografía de la desesperanza y melancolía que aquel talludo veinteañero parecía sentir en el mundo y que nadie, en aquel momento, parecía interesado en comprender. Por suerte, otros jóvenes perdidos y desolados de generaciones posteriores se toparon con esas bellísimas perlas de amargura, entonadas como aullidos quedos de dolor de un chico que albergaba una intangible y enigmática tristeza.

Fallece Neil Innes, el «séptimo Monty Python» que parodió a los Beatles e inspiró a Death Cab for Cutie

0

El compositor y cómico británico Neil Innes, conocido por su trabajo con Monty Python y por su banda The Rutles, ha fallecido a los 75 años de manera repentina, ha confirmado BBC reproduciendo palabras de un portavoz del artista, quien ha confirmado que Innes no se encontraba enfermo.

Tan conocido fue el trabajo de Innes con Monty Python que el artista llegó a ser objeto, en 2008, de un documental sobre su vida llamado ‘El séptimo Monty Python’. Apareció en «Flying Circus» o «Holy Grail» y compuso ‘Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores’ o la melodía de silbido de la conocida ‘Always Look on the Bright Side of Life’, que sonaba en ‘La vida de Brian’. Antes se formó en arte dramático en la Universidad británica de Goldsmith, y durante este periodo fundó la banda satírica Bonzo Dog Doo-Dah Band, entre cuyas obras se encuentra la canción ‘Death Cab for Cutie’, que apareció en la película de los Beatles de 1967 ‘Magical Mystery Tour’ e inspiró el nombre de la banda liderada por Ben Gibbard.

Sin embargo, el mayor éxito de Bonzo Dog Doo-Dah Band -después conocida simplemente con el nombre de Bonzo Dog Band- fue ‘I’m the Urban Spaceman’, una canción de 1968 producida por Apollo C. Vermouth… quien no era otro que Paul McCartney firmando con un pseudónimo. Y la relación de Innes con los Beatles no se acabó ahí, pues después de su trabajo con Monty Python durante los 70 creó un personaje cómico llamado Ron Nasty con un parecido evidente a John Lennon, con el que lideró la banda de parodia de los Beatles, los Rutles. En los 90, Innes fue acreditado en ‘Whatever’ de Oasis al descubrirse que Noel Gallagher había utilizado, en ella, partes de su canción ‘How Sweet To Be An Idiot’.

Kali Uchis, con y sin Kaytranada, únicas novedades del top 40 navideño de JNSP

0

Es Navidad y hay pocas novedades que puedan encandilar al público, pero algunas lo han logrado en nuestro site. Se trata de lo nuevo de Kaytranada, que cuenta con Kali Uchis en las voces de uno de los temas principales de su nuevo lanzamiento ‘BUBBA‘. Además, Kali Uchis por su cuenta ha publicado estos días el vídeo de su single ‘Solita’, que es la entrada más fuerte de un top que continúa liderado por Lana del Rey, Dua Lipa, Bad Gyal y Rosalía. Esta semana nos despedimos de ‘La canción’, ya con 10 semanas de permanencia y en la mitad baja de la tabla. Podéis escuchar nuestra última lista de novedades y votar por vuestras canciones favoritas, aquí.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 18 The Greatest Lana del Rey Vota
2 3 2 8 Don’t Start Now Dua Lipa Vota
3 12 3 2 Zorra Bad Gyal Vota
4 5 1 30 Aute Cuture Rosalía Vota
5 4 1 74 Pienso en tu mirá Rosalía Vota
6 7 1 26 God Control Madonna Vota
7 13 1 21 Quedará en nuestra mente Amaia Vota
8 15 8 9 Alocao Omar Montes, Bad Gyal Vota
9 2 1 39 bad guy Billie Eilish Vota
10 6 3 25 Milionària Rosalía Vota
11 10 3 20 Looking for America Lana del Rey Vota
12 14 9 6 Everything I Wanted Billie Eilish Vota
13 11 6 8 sad day FKA twigs Vota
14 21 9 10 Harleys In Hawaii Katy Perry Vota
15 16 15 11 Lights Up Harry Styles Vota
16 18 1 31 Crave Madonna, Swae Lee Vota
17 9 6 16 ¿Qué? La Bien Querida Vota
18 19 2 15 Really don’t like u Tove Lo, Kylie Minogue Vota
19 17 15 9 Look at Her Now Selena Gomez Vota
20 22 11 9 Lose You to Love Me Selena Gomez Vota
21 23 21 9 It Might Be Time Tame Impala Vota
22 34 22 9 So Hot You’re Hurting My Feelings Caroline Polachek Vota
23 8 7 4 Blinding Lights The Weeknd Vota
24 24 1 Solita Kali Uchis Vota
25 30 20 10 La Canción J Balvin, Bad Bunny Vota
26 26 26 3 My Name Is Dark Grimes Vota
27 37 27 8 Now I’m In It Haim Vota
28 29 28 2 In The Afternoon MGMT Vota
29 20 20 3 Good As Hell Lizzo Vota
30 28 11 7 Narcissus Róisín Murphy Vota
31 31 26 7 You Ain’t the Problem Michael Kiwanuka Vota
32 33 32 3 Algunos tenemos fe Viva Suecia Vota
33 39 29 6 Preparada El Columpio Asesino Vota
34 27 23 3 You and I Caribou Vota
35 32 31 5 Die A Little Bit Tinashe, Ms Banks Vota
36 40 27 6 So Heavy I Fell Through The Earth Grimes Vota
37 37 1 10% Kaytranada, Kali Uchis Vota
38 38 26 5 Champion of the World Coldplay Vota
39 25 25 8 In My Room Frank Ocean Vota
40 35 35 2 Not Big Thief Vota
Candidatos Canción Artista
Sunombre_126bpm_Bminor Dellafuente Vota
Invisible Hannah Diamond Vota
Sarajevo Lagartija Nick Vota
Saturdays (Again) Avey Tare Vota
Prendío rvfv, Omar Montes, Daviles de Novelda Vota
No existo Nos miran Vota
High Highs to Low Lows Lolo Zouaï Vota
Dream Girl Anna of the North Vota
Girl On Your TV twst Vota
george Arlo Parks Vota

Vota por todas las canciones que te gusten

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

El físico importa: a ‘La Gran Esfera’ de La Casa Azul solo le falta un glosario explicativo con sus conceptos imposibles

10

La Casa Azul ha firmado el 6º mejor disco de 2019 para la redacción de JENESAISPOP con ‘La Gran Esfera‘, por lo que este pasa también por nuestra sección «El físico importa», en este caso gracias a su colorida a la par que sencilla edición en vinilo, que cuenta con el disco pintado de un intenso color fucsia.

‘La Gran Esfera’ ha sido el primer álbum de La Casa Azul en ocho años, y los créditos de producción indican que ha sido «grabado, mezclado y producido» por Guille Milkyway en su estudio personal de Sant Cugat del Vallès. A su vez, las voces han sido «grabadas y editadas» por Juan Sueiro en los Estudios 54 de Torrelodones y todo esto ha sido masterizado por Xavier Alarcón en los Minilabs Studios de Valldoreix. El diseño de la portada, que muestra a Milkyway protegiendo una bola de luz en cuyo interior se encuentra él mismo, es obra de Lluís Domingo, y el «diseño adicional» de Luis Calvo de Elefant.

La edición física de ‘La Gran Esfera’ no incluye agradecimientos, pero sí las letras impresas en uno de los encartes. Y se agradece, porque la cantidad de conceptos imposibles que presenta en ellas Milkyway -muchos de los cuales incluyen adjetivos que terminan con el sufijo «-al» valdría un glosario independiente: equilibrio estructural, sistema secuencial, desgaste natural, flujo neuronal, colapso gravitacional, hipersueño emocional, morfogénesis mental, astenia emocional, estruendo demencial, cámara anecoide esferoidal, encaje mental, agotamiento bilateral… por no hablar de conceptos tipo cosmocócico, «equilibrio hidrostático» o «Maglev» de los que en mi vida he oído hablar. Sin duda, es todo un entretenimiento descubrir qué significan estas palabras mientras suena de fondo uno de los álbumes de pop más emocionantes del año.

Zac Efron confirma que está bien tras caer seriamente enfermo en Papua Nueva Guinea

1

Zac Efron ha vivido un buen susto recientemente durante el rodaje en Papua Nueva Guinea de un documental sobre sí mismo llamado ‘Killing Zac Efron’. El actor caía enfermo días antes de Navidad al contraer «una forma de tifus o de infección bacteriana similar» muy peligrosa, que obligaba a su evacuación inmediata desde Papua Nueva Guinea a un hospital en Brisbane, Australia, mediante un avión medicalizado.

En Twitter, Efron ha confirmado la noticia, apuntando que está recuperado y que se encuentra bien, ya en casa: «Estoy muy agradecido por todas las personas que se han puesto en contacto conmigo», ha escrito. «Efectivamente me puse enfermo en Papua Nueva Guinea pero me he recuperado y he podido completar las tres semanas que iba a estar en el país. Estoy de vacaciones en casa con mis amigos y mi familia. Muchas gracias a todos por el amor y por preocuparos por mí, os veo en 2020».

Como informa El País, esta infección se suele dar al ingerir agua o comida contaminada y se puede prevenir mediante una vacuna, «en parte». Su tratamiento incluye «antibióticos e ingesta de líquido» y también una seria atención médica que puede prolongarse durante días o semanas.

‘Yo quiero bailar’ de Papa Topo es un doble homenaje a Sonia y Selena y a Goma de Mascar

8

Papa Topo será una de las bandas invitadas en el programa de Nochevieja de ‘Cachitos de hierro y cromo’, que se emite este martes 31 de diciembre en La 2 a partir de las 22.00 horas. Y acorde a la ocasión, el grupo presentará un tema nuevo en el mencionado espacio televisivo, que en realidad se trata de un doble homenaje a dos clásicos del pop español.

‘Yo quiero bailar’ es efectivamente una versión del clásico del verano de Sonia y Selena, ese que tanto ha perdurado en el tiempo probablemente sin que nadie lo esperase. Sin embargo, dentro de esta versión hay otro homenaje, pues la base de ‘Yo quiero bailar’ es en realidad una interpretación de la de ‘Soñando en el cielo’ de Goma de Mascar, aquella olvidada banda de Barcelona que triunfó a finales de los años 70 con su single ‘Goma de mascar’ y desapareció de la faz tras su trabajo con Tino Casal, en temas como ‘Ángel o Diablo’. ‘Soñando en el cielo’ era la cara B de ‘Goma de mascar’.

¿Y qué resulta de este mash-up de ‘Yo quiero bailar’ y ‘Soñando en el cielo’ por Papa Topo? Ni más ni menos que una canción con muchísimo sabor a noche de verano, el mismo que ya poseía ‘Yo quiero bailar’ pero reforzado por la elegancia y el relajado glamur de la producción de Goma de Mascar. Sucede de hecho a la canción que Papa Topo editaba este verano, ‘Sirenear’.

Lenny Kravitz traerá la gira de ‘Raise Vibration’ a España en el verano de 2020

6

Hace más de un año que Lenny Kravitz publicaba su undécimo álbum de estudio ‘Raise Vibration’, pero no será hasta el próximo verano de 2020 cuando el veterano rockero lo presentará en una gira europea, llamada ‘Here To Love’. De hecho, este nombre es el de un nuevo single publicado hace posas semanas, una balada dedicada a combatir el racismo, cuyo vídeo se ha estrenado recientemente. Esa gira tendrá al menos dos paradas en España. La primera será el 23 de julio en el festival Marenostrum, celebrado en Fuengirola (Málaga), y la segunda el día 26 de julio en el WiZink Center de Madrid.

Las entradas para este último evento se pondrán a la venta general el viernes 3 de enero a las 10:00h a través de Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés, aunque habrá una preventa especia para los usuarios registrados en Live Nation. Será un día antes, el jueves 2 de enero, a partir de las 10:00h. Por el momento se desconocen los precios del mismo.

Kravitz emergió como solista a finales de los 80 y principios de los 90 con una atinada mezcla de rock’n’roll, funk, blues y soul clásicos, adaptados a aquellos tiempos. ‘Mama Said’ (1991) y sobre todo ‘Are You Gonna Go My Way’ (1993) le llevaron al estrellato, manteniendo este estatus con ‘Circus’ (1995) y ‘5’ (1998). Desde entonces, ha mantenido cierta popularidad sobre todo en Estados Unidos, a la vez que se ha iniciado como actor –’Los juegos del hambre’, ‘Star’–.

Arlo Parks / Sophie

0

Arlo Parks es una de las candidatas a BBC Sound of 2020 que más papeletas tiene para triunfar al margen de esta nominación. La joven de Londres posee algo especial, como demuestra su adictivo single ‘Cola’, un tema sobrio y relajado que se ha convertido en su mayor éxito hasta la fecha.

‘Cola’ formaba parte del primer EP de Parks, un ‘Super Sad Generation’ de gráfico título y dedicado a esa «generación supertriste» que no encuentra la felicidad en la era de la información, la interconectividad y la globalización. La poeta de 19 años vuelve a hacer hincapié en estos temas en su nuevo EP ‘Sophie’, en el que aporta una sensibilidad R&B a los códigos ya conocidos del bedroom-pop (ritmos rudimentarios, guitarras lo-fi que tocan acordes relajados e hipnóticos) para hablarnos de manera muy sincera sobre su depresión («sé que odias cuando digo que me quiero morir», canta en una ‘Second Guessing’ que empieza a la salida de una sesión de terapia) o la de sus amigas (‘Angel’s Song’) o sobre colegas como ‘George’ que no pueden dejar de meterse en problemas. El desasosiego juvenil de Arlo Parks es tal que en ‘Sophie’ no se corta un pelo con ciertas auto-flagelaciones, expresando: «aún me niego a mí misma que tengo una ansiedad de cojones, y que me falta confianza y que creo que mi arte es una mierda», antes de hundirse aún más en la miseria: «realmente creo que el mundo está en mi contra».

Con maneras de artista generacional («odio que estemos todos enfermos», canta en el tema titular), Arlo Parks utiliza coros y bases de palmas en ‘Second Guessing’, que parece un cruce entre Dido y The xx, o ritmos trip-hop en ‘Paperback’ para llevar su discurso a otros lugares, aunque brilla especialmente en una ‘George’ de suculentas armonías en el estribillo y en una ‘Angel’s Song’ en la que la instrumentación se reduce al plácido rasgueo de una guitarra eléctrica. Sin dejar de lado el humor como muestra el estribillo de esta mona canción que rima «do do do do» con «this sadness ain’t nothing new», Parks se confirma sobre todo como una letrista con las ideas muy claras capaz de comunicar que ha «fumado tabaco de licor para comer» a la vez que reconforta a una amiga que quiere «morir junto a la luna» porque la «echaría de menos», y canta una frase como «tenemos sexo en el cielo, te odio pero no sé por qué» con toda la ternura del mundo. ¿No son este tipo de saltos anímicos parte de esta generación triste y perdida?

Calificación: 6,5/10
Lo mejor: ‘George’, ‘Angel’s Song’
Te gustará si te gusta: King Krule, Corinne Bailey Rae, Clairo
Escúchalo: Spotify

4 en Alicante (Chico y Chica), entre «mainstream inclusivo» y «mainstream mixtape», saludan a 2020

5

Aunque han pasado ya más de tres años desde que publicaran el disco-libro ‘Notario‘, Chico y Chica han estado de especial actualidad en los últimos meses. Y es que este 2019, además de su participación, entre insólita y lógica, en el disco-tributo a ‘Descanso dominical’ de Mecano, Fangoria han versionado su ‘Supervaga’ dentro de su disco ‘Extrapolaciones y dos respuestas‘. Pero, más importante aún para sus fans, el pasado septiembre Alicia y José Luis aseguraban en un post de Facebook que estaban en plena grabación de su nuevo disco. «Algunas tomas son eximias, otras son mas irrelevantes, pero estamos obteniendo unos resultados bárbaros», decían. Si es cierto que han pasado el otoño terminándolo, 2020 puede ser año Chycha.

Pero mientras, han vuelto a recuperar a su «banda paralela» 4 en Alicante –que llegó a tener su propio disco en 2013–, para su tradicional despedida del año que se marcha y saludo al que llega. En un audio subido al YouTube de Austrohúngaro, recibimos el ya célebre lema «2020 va bueníssimo» en medio de una tertulia radiofónica orquestada por Olga Sotillo, que reúne «a tres polemistas de tomo y lomo: la cantante urban Federica, la A&R Vero y Eva de 4 en Alicante».

Sin la intervención de José Luis esta vez, las cuatro personajas charlan sobre los «premios Engrudo 2020» y el «festival Tragaderas», derivando en una discusión sobre mainstream, underground y mixtape con perlas marca de la casa que adoptamos desde ya: «hablar por stories, no es hablar, Olga».

Fallece Vaughan Oliver, autor de míticas portadas para Pixies, Cocteau Twins, This Mortal Coil, Breeders…

4

Vaughan Oliver, diseñador gráfico tras numerosas portadas míticas de grupos pertenecientes al sello 4AD, de cuya estética fue en gran parte responsable, ha fallecido a los 62 años, han confirmado medios como Rolling Stone o Pitchfork.

El trabajo más recordado de Oliver es probablemente el asociado a la banda Pixies. Él diseñó las portadas de varios de sus discos, incluidas las de ‘Surfer Rosa’ (1988) y ‘Doolittle’ (1989), además de ‘Trompe Le Monde’ (1991), ‘Indie Cindy‘ (2014), ‘Head Carrier‘ (2016) y ‘Beneath the Eyrie‘ (2019). Además diseñó las cubiertas de álbumes clásicos como ‘Treasure’ de Cocteau Twins (1984), ‘It’ll End in Tears’ de This Mortal Coil (1984), el debut de Clan of Xymox (1985), ‘House Tornado’ de Throwing Muses (1988), ‘The Comforts of Madness’ de Pale Saints (1990), ‘Down Colorful Hill’ de Red House Painters (1992), ‘Last Splash’ de Breeders (1993), ‘Ask Me Tomorrow’ de Mojave 3 (1995), ‘The Drift’ de Scott Walker (2006) o más recientemente ‘Crazy Clown Time’ de David Lynch (2011) o ‘Fluorescence’ de Asobi Seksu (2011).

Ivo Watts-Russell, fundador de 4AD, ha recordado a Oliver en un emotivo comunicado publicado en Facebook, en el que ha recordado la amistad que compartieron y en el que ha detallado que, en los últimos años de su vida, Oliver había sufrido una «seria enfermedad» de la que sin embargo había logrado recuperarse. Pixies, Breeders y The Mountain Goats -que trabajaron frecuentemente con Oliver- se cuentan entre los artistas que han recordado al diseñador en las redes.

Revelación o timo: twst no es otra «cyberbabe» obsesionada con las redes sociales y la estética «Y2K»

3

Es evidente que Charli XCX, LIZ, Hannah Diamond y Kim Petras comparten una obvia fascinación artística por el pop y la estética futurista de principios de milenio. Por eso, la joven galesa -pero afincada en Londres- twst logra desmarcarse algo de ellas… gracias a la música.

Un vistazo a sus videoclips y a su cuenta de Instagram confirma que el arte de twst -cuyo nombre real es Chloe Davis- está profundamente ligado a la cultura digital y de las redes sociales así como a la «Y2K aesthetic» (en algunas imágenes promocionales parece una «cyberbabe» o incluso la primera Robyn) o a la estética Kawaii. En el vídeo para su single más popular , ‘Girl on Your TV’, que suma cerca de 56.000 escuchas en Spotify, la cantante se graba a sí misma de mil maneras en una reflexión sobre la sexualización de la mujer en los medios, y el sello propio de la artista lleva el nombre de hikikomori baby («hikikomori» es un término japonés que designa un movimiento social de personas que viven aisladas de la sociedad por voluntad propia). En su último single, el medio tiempo ‘sad girls club but you gotta be cute’ canta: «prefiero estar sola en mi habitación, y vosotros me preferís también de esta manera».

Sin embargo, la música de twst desprende influencias de lo más diversas. Si parece que por fuerza Britney Spears debería ser una mención obvia en su música pues incluso la galesa ha publicado una maqueta usando la base de piano de ‘Everytime’, ‘Girl On Your TV’ suena en realidad a St. Vincent pero desde un prisma mucho más pop, cercano a la primera Marina. Es una estupenda canción -hoy «Canción Del Día»- sobre el modo en que las redes pueden distorsionar la imagen de una persona, y rima ingenuamente «la imagen HD me muestra perfección» con «pero eso jode tu percepción». Y si los gorgoritos de ‘Always’ recuerdan a FKA twigs hay que mencionar obligatoriamente a Kate Bush en este caso, pues si esta dialogaba con un ordenador en ‘Deeper Understanding’, twst lo hace con Siri en la melancólica ‘Always’. Una canción nacida de ese aislamiento auto-impuesto que ni siquiera consiente una mención a la omnipresente Billie Eilish pues no tienen nada que ver… ¿Será que twst también está cerca de dar con su propio personaje pop?




Todos los «Revelación o Timo»

Escucha las Canciones del Día en «Lo Mejor del Mes»:

Anna of the North / Dream Girl

2

Los interludios pueden ser esenciales para el desarrollo de un disco o mero relleno. En el caso del segundo disco de la noruega Anna of the North es curioso, porque ‘Interlude’ viene a resumir la esencia del álbum, hasta el punto de que en tan sólo 1 minuto y 13 segundos vas a averiguar si te va a gustar ‘Dream Girl’ o no. Es un álbum hasta cierto punto variado que incluye sobre todo pop electrónico con gotitas de jazz, neo-soul o italodisco, pero nunca se aleja demasiado de lo que propone dicha canción. En ‘Interlude’ apenas oímos unas palmas, unos coros, un ritmo ocasional y un par de notas de teclado que conducen hacia la declaración de amor de Anna Lotterud: «creo que me he enamorado de ti», repite, para luego añadir: «puede que haya mentido un par de veces sobre esto».

Así de amable y romántico es ‘Dream Girl’, un disco alegre que no suena nada dramático ni cuando empiezan a proliferar las baladas en sus minutos finales. La cantante que conociéramos hace un par de años con su pequeño hit ‘Lovers’ y con sus colaboraciones con Tyler, the Creator y The Chainsmokers, dice en un momento de ‘Thank Me Later’ que «no necesita dramas» y el disco pretende ser y es todo amor desde que se abre con el tema titular. ‘Dream Girl’ es el suspiro de alguien que quiere ser tu «chica» y quizá por eso su melodía nos remite al pop de los años 50. La primera Lily Allen puede venir a la mente, y también Meghan Trainor, pero este álbum no tiene la mala baba de la primera y suena más underground que la segunda.

Sin renunciar a la cohesión que ofrecen sus sintetizadores, el álbum contiene pistas tan variadas como ‘Lonely Life’, con cierta influencia jazzy; ‘My Love’, con una guitarra un tanto Smiths; ‘When R U Coming Home’, en la estela R&B de Prince; ‘Used to Be’, un pelín psicodélica; o ‘Reasons’ junto a Charlie Skien. Entre todas, destaca poderosamente el single ‘Playing Games’, tan ochentero y animado como la primera Ladyhawke. Tras esa guitarra tan Lindsey Buckingham, el puente es puro Italians Do It Better y no se entiende que no esté siendo un hit.

Calificación: 7/10
Lo mejor: ‘Playing Games’, ‘Dream Girl’, ‘Used to Be’
Te gustará si te gustan: Shura, MUNA, Lily Allen
Escúchalo: ‘Playing Games’ en Youtube

El físico importa: Vampire Weekend aluden en ‘Father of the Bride’ a la conciencia ambiental… con una gigantesca sábana de papel

4

En nuestro repaso a las ediciones físicas de algunos de los mejores discos de 2019, hoy diseccionamos otro la edición en doble vinilo negro –existe otra en color naranja– de ‘Father of the Bride‘, el fantástico cuarto álbum de Vampire Weekend que, para el firmante de este texto, ha sido el álbum internacional del año. Si bien el doble 12″ puede llegar a ser un suplicio, no es el caso de este trabajo del grupo neoyorquino liderado por Ezra Koenig: sus 18 cortes, desarrollados en poco menos que una hora, se ven beneficiados por el forzoso cambio de cara.

Y es que, en este caso, resulta agradecido gracias a la diversidad de palos estilísticos del álbum, que van del country de Nashville al sempiterno afro-pop pasando por el ska, el jazz, el folk o la psicodelia. La variedad se ve potenciada por la secuencia del vinilo, que suele comenzar y terminar cada cara con temas de rítmica downtempo –’Hold You Now’ y ‘Big Blue‘, ‘How Long’ y ‘Married in a Gold Rush’, ‘My Mistake’ y ‘2021‘, ‘We Belong Together’ y ‘Jerusalem, New York, Berlin’– poniendo el énfasis en los cortes intermedios, como si crearan minimixtapes en cada una de ellas con un planteamiento, nudo y desenlace.

Tras la para muchos fea portada –un diseño de Primo Kahn, director de clips del grupo como ‘Diane Young‘– de ‘Father of the Bride’, hay un trabajo de diseño que, guste más o menos, está muy elaborado. La dirección de arte corre a cargo de Nick Harwood, del estudio Industry Plant, creador de vídeos de SOPHIE y Blood Orange, en colaboración con el artista Brendan Ratzlaff. Este ha ideado una pléyade de iconos dignos de observar con detenimiento –de un alienígena haciendo el símbolo de la paz de Gandhi a un frisbee pasando por unas gafas de sol noventeras o el símbolo del reciclaje combinado con la estrella de David–, desplegados en una enorme sábana que en su anverso contiene las letras del disco y créditos.

La mayoría de esos dibujos son animales o elementos propios de la Naturaleza, relacionados con la conciencia ambiental a la que aluden varias de las letras del disco y, también, con el dibujo del planeta Tierra que ocupa la portada. Es un mensaje fantástico al que Ezra Koenig ha aludido en alguna entrevista, en las que ha citado el concepto de «justicia climática». Sin embargo, cabe preguntarse si Greta Thunberg aprobaría el ingente consumo de celulosa que ha debido suponer la producción de ese enorme libreto. En realidad, no parece mayor que si lo hubieran contenido en un formato paginado, pero quizá no habría llamado tanto la atención. En todo caso, la de ‘Father of the Bride’ es una de esas ediciones físicas que, en cualquiera de sus formatos –también en cassette verde–, vale la pena poseer por continente y contenido. Disponible en Amazon y en tu tienda de discos favorita.

Adiós a Sue Lyon, la ‘Lolita’ de Stanley Kubrick

14

Sue Lyon, la actriz que encarnó a Lolita en la película homónima de Stanley Kubrick, a su vez basada en la novela homónima de Vladimir Nabokov, quien de hecho adaptó el guion, ha fallecido a los 73 años en Los Ángeles. La causa no ha sido revelada, pero Phil Syracopoulos, un amigo de la actriz, ha confirmado que su salud había sufrido un deterioro notable en los últimos tiempos.

Tras entrar en la industria del entretenimiento como modelo a finales de los años 50, Lyon fue escogida por Kubrick y Nabokov para interpretar a Lolita en la película de mismo nombre que se encontraban preparando. La actriz tenía 14 años cuando rodó la cinta y 15 cuando se estrenó, y por este papel ganó un Globo de Oro a Actriz revelación más prometedora y adquirió una enorme popularidad mediática. La cinta, estrenada en 1962, es considerada una de las más provocativas y controvertidas de la época, al adaptar a la gran pantalla la historia de un hombre de mediana edad que se obsesiona con una joven de 12 años. Lyon, cuyo rostro aparece en el icónico póster de la película (y este no es un fotograma al contrario de lo que pueda parecer), llegó a grabar dos canciones para la misma, ‘Lolita Ya-Ya’ y su cara B ‘Turn Off the Moon’.

A lo largo de su breve carrera en el cine, que abarca apenas dos décadas, Lyon apareció en ‘La noche de la iguana’ de John Huston (1964) o en »Una gota de sangre para morir amando’ (1973) del vasco Eloy de la Iglesia, mientras algunos de sus últimos papeles se produjeron en cintas de terror como ‘Crash!’ (1976) o ‘Alligator’ (1980). Por otro lado, la actriz trabajó en series como ‘El virginiano’ de 1970, ‘Night Gallery’ de 1971 o ‘La isla de la fantasía’ de 1978, pero se retiró de la gran pantalla tras rodar ‘Alligator’ y se mantuvo alejada de la vida pública -que alguna vez reconoció odiar– desde entonces.

En cuanto a la vida personal de Lyon, no fue precisamente fácil: la actriz perdió a uno de sus hermanos en 1965, se casó y divorció hasta en cinco ocasiones y fue diagnosticada de trastorno bipolar a una edad muy temprana. Su única hija, la escritora Nona Harrison, compartida con el futbolista Roland Harrison, ha hablado públicamente sobre su complicada relación con su madre en su página web, donde ha escrito que Lyon jamás quiso ser madre y que esto marcó su vida para siempre. También ha detallado que la relación entre ambas en las últimas décadas se había limitado a unas pocas llamadas telefónicas y a algún encuentro puntual.

Las claves visuales de algunos de los mejores videoclips del año: Tove Lo, Angel Olsen, Lil Nas X, Tierra Whack y Haim

0

Algunos están nominados en los Grammy y otros han sido incluidos en la mayoría de las listas de lo mejor de 2019. Analizamos las imágenes de cinco de los videoclips más destacados del año, y extraemos sus referentes estéticos y narrativos.

Glad He’s Gone (Tove Lo)

Todos lo hemos hecho alguna vez. Salir de un restaurante hablando por el móvil, ponerte a caminar, y acabar en la otra manzana (o con un bolardo en la espinilla) sin darte cuenta. Los directores Gal Muggia y Vania Heymann, conocidos por videoclips como ‘Up&Up’ (Coldplay) o ‘Like a Rolling Stone’ (Bob Dylan), llevan esta premisa más allá del tiempo y el espacio. ‘Glad He’s Gone’, que ha sido nominado a los Grammy, está dividido en dos partes. La primera es más contemplativa. Por medio de un estupendo montaje, Tove Lo cruza mares y montañas abstraída en su conversación. La puesta en escena amplifica aun más esa sensación de abstracción. De los primeros planos del principio, pasamos a los grandes planos generales con la cantante hablando ensimismada a lo lejos. La segunda parte es más narrativa. En poco más de un minuto, los directores nos cuentan un drama criminal, judicial y carcelario, con ecos de ‘Orange is the New Black’, y una fuga con cambio de identidad digna del mejor thriller de espías. Un relato imaginativo y divertido que esconde un tierno discurso sobre la amistad y la lealtad.

Lark (Angel Olsen)

De nuevo: todos lo hemos hecho alguna vez. Salir de una discusión y ponerte a caminar sin rumbo rumiando la rabia y la tristeza. Pero, ¿qué pasa si no te das la vuelta, si sigues avanzando hacia no se sabe dónde? Esa es la pregunta que parece animar el videoclip de ‘Lark’. Y la respuesta está en la catarsis, en esa experiencia transformadora, purificadora, de la que hablaba Aristóteles en su ‘Poética’. En sintonía con el crescendo épico de la canción, Ashley Connor, habitual colaboradora de Angel Olsen, realiza un clip hermosamente fotografiado (Connor es la directora de fotografía de destacadas cintas indies como ‘La (des)educación de Cameron Post’ o ‘Madeline’s Madeline’), que avanza hacia un final intenso y liberador. La directora utiliza la naturaleza -la grandiosidad de los paisajes montañosos, la frescura de la hierba, el recogimiento del bosque, el baño purificador en el río, la lluvia, el mar- como metáforas telúricas para expresar la transformación interior de la cantante. La llegada de la noche y la luz de una hoguera desencadenan los recuerdos de la protagonista, mostrados en forma de flashback, y la empujan hacia la liberación final.

Old Town Road (Lil Nas X, Billy Ray Cyrus)

De ‘Los visitantes’ a ‘Austin Power’, de ‘Regreso al futuro’ a ‘Jacuzzi al pasado’. El viaje en el tiempo como recurso cómico es una fórmula tan manoseada como eficaz (y exitosa, todas las películas mencionadas generaron secuelas). El colectivo Calmatic, creadores del también humorístico ‘Bubblin’, reutiliza los códigos de este subgénero basados en los choques culturales y los pone al servicio de una canción que debe parte de su descomunal éxito precisamente a eso, al juego de contrastes entre dos géneros tan alejados entre sí musical y culturalmente como el trap y el country. ‘Old Town Road’, también nominado a los Grammy, comienza y termina como una parodia de las películas del oeste, algo a lo que contribuye el cameo de estrellas de la comedia como Chris Rock y Haha Davis. Entre medias, vemos el viaje en el tiempo. Lil Nas X se introduce en una bocamina, que hace las veces de agujero de gusano, y aparece en el presente. A partir de ahí comienza un relato cómico que bebe mucho de la mencionada saga de ‘Los visitantes’. El vídeo propone una segunda lectura bastante más jugosa: ¿qué hace parecer más desubicado a un cowboy negro en 2019, su figura anacrónica o su color de piel?

Unemployed (Tierra Whack)

Friedrich Schelling y Sigmund Freud definieron “lo siniestro” como la tensión dialéctica entre lo familiar y lo extraño. Cuando lo que nos es familiar emerge bajo un aspecto extraño, amenazante, se transforma en siniestro. El entorno donde transcurre el videoclip ‘Unemployed’ no puede ser más familiar: una cocina. Pero hay algo en la puesta en escena que nos resulta extraño: la disposición de las patatas, la forma que tiene de mirarlas la “cocinera” Tierra Whack, la inquietante frontalidad del encuadre… Pasados cuarenta segundos del vídeo, lo siniestro se desintegra como una patata espachurrada y se transforma en humor surrealista y macabro. Con ‘La fiesta de las salchichas’ (2016) como principal referente visual, la animadora Cat Solen dirige esta pesadilla en la cocina donde las patatas cobran vida y sirven de alimento a otras patatas más grandes. El plano final, que rima con el que da inicio a la pesadilla, deja clara la naturaleza onírica del relato. ¿Una ensoñación provocada por un trabajo esclavo y alienante?

Summer Girl (Haim)

Tras estar varios años sin apenas rodar videoclips, Paul Thomas Anderson parece que ha cogido carrerilla. Desde que en 2015 filmara dos vídeos de Joanna Newsom (‘Sapokanikan’ y ‘Divers’), el director californiano no ha parado. Tres de Radiohead, un mediometraje para Thom Yorke (‘Anima’, nominado a los Grammy) y seis, entre clips y documentales, para Haim. Mirándolos bien, existe un hilo invisible que conectan los vídeos que ha rodado Anderson con las hermanas Haim (cuya madre fue profesora del cineasta): el gusto del director por seguir con la cámara a la vocalista Danielle mientras camina por la calle. Esto se hace muy patente en ‘Summer Girl’. Desde el primer segundo, Anderson sigue a la cantante por las calles de Los Angeles mientras ésta va quitándose capas de ropa, a veces acompañada de sus hermanas. El video ilustra un singular estriptis -de la parca al bikini- que tiene más carga simbólica y emocional –la llegada de la luz y la alegría del verano- que sexual. El clip incluye un homenaje al New Beverly Cinema, el histórico cine angelino que desde hace una década es propiedad de Quentin Tarantino, quien también es su programador.

Lolo Zouaï / High Highs to Low Lows

5

En la auténtica avalancha de mujeres muy jóvenes que se mueven a medio camino del pop y el R&B –esas Ella Mai, Amber Mark, Ama Lou, Tommy Genesis, Sabrina Claudio, Raveena, IAMDBB, larguísimo etcétera–, Lolo Zouaï tiene algo especial. Seguramente no es la más original, ni la más genuina, ni la que mejor voz tiene, ni siquiera la que ostenta un mayor presupuesto… pero, a pesar de sus carencias, consigue sobresalir del resto. Así lo demostraba su debut ‘High Highs to Low Lows’, publicado la pasada primavera y recién reeditado en una versión deluxe con tres temas extra.

Si por algo destaca este disco es por su cohesión sonora. En él Zouaï no se ha dejado llevar por la industria y ha optado por crear una obra que la represente con fidelidad, contando únicamente con su productor de confianza Stelios Phili para crear su propio universo. Su celo por preservar esa esencia artística la ha llevado incluso a renunciar a incluir aquí su estupenda colaboración con Blood Orange, ‘Jade’, que presentó a principios de año. Sin duda es una decisión valiente, y en buena medida un acierto, aunque en muchos momentos eso deriva también en cierta reiteración, especialmente cuando las canciones caen en lugares comunes del género. ‘Caffeine’ y ‘Chevy Impala’, por ejemplo, podrían estar interpretadas por cualquiera de las artistas antes citadas, sumándoles a Ariana Grande.

Sin embargo, Lolo Zouaï tiene entre manos una veta muy singular que, cuando la explota, resulta totalmente cautivadora. Y es cuando plasma en sus canciones la mixtura cultural derivada de sus orígenes familiares: nacida en París en el seno de una familia franco-argelina y mudada a San Francisco siendo muy pequeña, lo mejor de Lolo llega cuando mezcla con total soltura slang americano con versos en francés (‘Moi‘), aderezados con melodías que dejan entrever la influencia del folclore árabe (‘Ride’) o chanson (‘Beaucoup‘ podría ser un tema de Carla Bruni), cuando no todo a un tiempo (‘High Highs to Low Lows‘). Es ahí donde brilla Zouaï, más aun cuando refleja en sus letras el sentimiento de desamparo, de no pertenencia a ningún lugar, derivada de sus experiencias personales, invadida de una melancolía contagiosa en maravillas como ‘Desert Rose‘, ‘Blue‘ o ‘Summers In Vegas‘. Si bien la nueva ‘Chain’ y el remix con el rapero E-40 de ‘Chevy Impala’ reman en otra dirección, el otro corte inédito de la edición deluxe ‘Money Diamond Roses‘ abunda en esa personalidad singular que, confiemos, siga explotando más y mejor en el futuro.

Calificación: 7,3/10
Lo mejor: ‘High Highs to Low Lows’, ‘Desert Rose’, ‘Moi’, ‘Summers In Vegas’, ‘Blue’
Te gustará si te gustan: Ariana Grande y Ella Mai, pero también Carla Bruni y Keren Ann.
Escúchalo: Spotify

El físico importa: ‘KIWANUKA’ se sabe importante con su edición tipo encuadernación de libro

2

No solo los vinilos cuentan con grandes ediciones físicas. En algunos casos vale la pena hacerse con la edición en CD de un álbum aunque este no quede tan bien después al exponerlo en una estantería. ‘KIWANUKA‘, el 8º mejor disco de 2019 para la redacción de JENESAISPOP, cuenta con una bonita edición en ambos formatos, también en CD aunque parezca mentira en estos tiempos.

Mucho más «portátil» pues el vinilo es doble, la edición en CD del tercer álbum de Michael Kiwanuka ha salido al mercado en formato «digipack» pero además cuenta con un estilo de encuadernación de libro con tela que lo hace parecer un producto importante, pues de hecho se ha editado con tapa dura. Incluso el nombre del artista y el título del disco y el de las pistas aparecen impresos en color dorado tanto en la cubierta como en la parte trasera y en el lomo, produciendo la ilusión de haber sido cosidos. La idea claramente ha sido currarse una funda que desprendiera solemnidad e importancia, lo cual no podía ser de otra manera dado que la imagen de la portada es un retrato de Kiwanuka pintado por el artista de Altanta Markeidric Walker.

A lo largo de la historia muchísimos artistas han usado pinturas para ilustrar las portadas de sus álbumes. Algunas de las más famosas son las de ‘In the Court of the Crimson King’ de King Crimson (1969), ‘Diamond Dogs’ de David Bowie (1974) o ‘Screamadelica’ de Primal Scream (1992). En algunos casos han sido los propios artistas quienes han firmado sus propios retratos en pintura, como Joni Mitchell en ‘Clouds’ (1969) o Marilyn Manson en ‘Lest We Forget’ (2004), y en los últimos tiempos han sido célebres las portadas de ‘Ys’ de Joanna Newsom (2006) y de ‘Melodrama‘ de Lorde (2017), retratos en ambos casos.

La pintura al óleo de Markeidric Walker retrata a Kiwanuka cual monarca africano, lo cual representa una búsqueda constante en su arte. Denunciando el supremacismo blanco y la historia que se cuenta en las escuelas, Walker se considera el «intermediario» entre la «imaginería clásica» y la «realeza de la existencia negra» y ha ido tan lejos de decir que las «pinturas de los museos son una mentira». Ha afirmado: «El Jesús blanco fue una fantasía comisionada por un Papa blanco. Yo voy a cambiar eso. En el pasado, todos los artistas pintaban a personas indígenas en el fondo de la imagen y los blancos siempre eran el foco central. Una falsificación absoluta. Yo soy el cambio». Además de a Kiwanuka, Walker ha pintado a Rihanna o Kanye West, entre otros. El libreto incluye otras cinco ilustraciones, que son cuatro paisajes y el esbozo del retrato.

Y como se titula ‘KIWANUKA’ y por tanto es un disco personal en su abordaje de temas como el amor o el racismo, el libreto del disco también incluye las letras, y de hecho prácticamente nada más: están los créditos, pero los agradecimientos se reservan a Danger Mouse e Inflo (productores del disco) y unos pocos colaboradores. ¿Y qué hay de la música, os estaréis preguntando? Las canciones de ‘KIWANUKA’ son ricas y vibrantes en su integración de cuerdas, coros y sintetizadores dentro del estilo de R&B y soul que maneja su autor, mientras la producción aporta suciedad sin dejar de ser impecable. En cuanto a la masterización, sin embargo, caben dudas: el CD suena bien, pero la base de datos de Loudness War no valora el vinilo de manera demasiado positiva. En cualquier caso, CD y vinilo de ‘KIWANUKA’ están disponibles en Amazon y en tu tienda de barrio preferida.

Avey Tare sigue cautivando con ‘Saturdays (Again)’ al margen de Animal Collective

7

Mientras Animal Collective firman proyectos tan interesantes pero a la vez tan poco asequibles para el público generalista como ‘Tangerine Reef’ cuando ya hace tres años desde que publicaran su último álbum oficial, ‘Painting with…‘, sus integrantes están entregando en solitario mucha de la mejor música que ha salido últimamente asociada a los autores del influyente ‘Merriweather Post Pavilion’. Ha sido el caso este año de Panda Bear con ‘Buoys‘ y también de Avey Tare con su tercer largo firmado con este nombre (está al frente de varios proyectos), ‘Cows on Hourglass Pond’, lanzado el pasado mes de marzo.

Antes, el 29 de enero, veía la luz el single principal de este trabajo, un ‘Saturdays (Again)’ que hoy recordamos aprovechando que es el último sábado de 2019. En ‘Cows on Hourglass Pond’, un disco, por cierto, totalmente grabado en cinta analógica, Avey Tare asimila influencias de la música country y de la Americana y las pasa por su particular filtro de psicodelia acuática, creando exuberantes y delicados tapices sonoros a la vez que da con canciones tan cautivadoras como esta en la que, añadiendo una capa de significado no tan obvia a su composición musical, el músico de Baltimore parece samplear a Daniel Johnston tan pronto como en el primer segundo (el fallecido cantautor tiene un tema llamado ‘Walking the Cow’).

Con su ritmo trotón que podría durar hasta el infinito y sus delicadas capas de guitarra acústica y eléctrica, entre otros efectos psicotrópicos, ‘Saturdays (Again)’ es una canción totalmente cargada de melancolía, pero también destaca por una melodía pop muy definida y orgánica dentro de su suprema serenidad, que resulta una pequeña maravilla en el repertorio tanto de Animal Collective como del de sus integrantes en solitario. Si la letra parece hablar sobre la naturaleza efímera de la felicidad (no es posible sentirse «completo» todos los días), la canción existe a medio camino entre este sentimiento y el de una ligera angustia. Puede ser la mejor canción que ha firmado Avey Tare en solitario.

Ellie Goulding consigue el tercer top 1 de su carrera en Reino Unido con ‘River’

6

Como se venía anticipando esta semana en las «midweeks» británicas y después de varias semanas de ascenso constante, Ellie Goulding firma el nuevo número 1 de singles en las islas con ‘River’, su versión del clásico navideño de Joni Mitchell exclusivo de Amazon. Es el tercer número 1 de su carrera tras ‘Love Me Like You Do’ (2015) y ‘Burn’ (2013).

Goulding ha agradecido el número 1 en un comunicado en el que revela que el sucesor de ‘Delirium‘ saldrá a principios de 2020 y que estará inspirado de hecho en el trabajo de Joni Mitchell. «Estoy increíblemente emocionada por haber podido cantar una canción tan bonita y que llevo tan profundamente en mi corazón por parte de una de las mejores compositoras de todos los tiempos», ha dicho. La autora de ‘On My Mind’ explica que le hace «muy feliz» que la gente se haya hecho fan de Joni gracias a su versión y apunta: «Este año ha sido una montaña rusa pero no puedo pensar en un mejor regalo de cumpleaños que ser el último número 1 de la década. Muchas gracias por escuchar mi música y apoyarme todos estos años, no puedo esperar a que escuchéis mi próximo disco a principios del siguiente año y de veros a todos de gira».

La cantante británica, que cumple años el 30 de diciembre, ha sido noticia recientemente tras asistir en carretera a un conductor que estaba siendo arrollado por un camión. También ha sido una de las personas más afectadas por el fallecimiento del rapero Juice WLRD a los 21 años, pues juntos habían firmado el tema ‘Hate Me’, uno de los mayores éxitos en las carreras de ambos.

‘Tributo a Sabina’, top 1 de ventas en España; Harry Styles, top 1 de streaming

0

‘Tributo a Sabina. Ni tan joven ni tan viejo’, el álbum doble de tributo a Joaquín Sabina que incluye versiones de Estopa, Zahara con Dani Martín, Niño de Elche, Alejandro Sanz, Macaco, Amaral, Fito y Fitipaldis y un largo etcétera, es esta semana número 1 de ventas en España, mientras en streaming también ha funcionado muy bien al contrario de lo que pudiera parecer: en su respectiva lista entra en el número 4.

El otro gran protagonista de la semana en las listas de álbumes es Harry Styles, cuyo ‘Fine Line‘ debuta en el top 1 de streaming… y además es top 6 en la lista de ventas a pesar de que ninguno de sus singles ha terminado de calar en nuestro país. Los debuts de hoy de ‘Adore You’ y ‘Watermelon Sugar’ son muy modestos -entran en la parte baja de la tabla- mientras ‘Lights Up’ simplemente ha alcanzado el top 65. Styles presentará ‘Fine Line’ en Madrid la próxima primavera.

Tampoco es desdeñable la entrada en el número 15 del nuevo recopilatorio de Iván Ferreiro que precisamente repasa los últimos 15 años de su carrera (el artista acaba de presentar el concierto ‘Contrapunto’ con Zahara). A él le siguen Obús con ‘Con un par’ en el número 38, Rodrigo Cuevas & Raül Refree con ‘Manual de cortejo’ (disco que reseñaremos próximamente) en el 53, ‘Integral’ de Tino Casal en el 69 y la banda sonora de ‘Peaky Blinders’ en el 92. En streaming, además de las entradas de Harry Styles y el disco tributo a Sabina, aparece ‘BUBBA‘, el estupendo nuevo trabajo de KAYTRANADA, en el 61.