Inicio Blog Página 815

The Twilight Sad / It Won’t Be Like This All the Time

3

Robert Smith no ha dicho demasiadas cosas en los últimos 10 años, pero una de las que sí es que The Twilight Sad están infravalorados y que deberían actuar en mayores escenarios de los que ya ocupan. Los escoceses llegan a su quinto disco refortalecidos tras haberse embarcado en una gira junto a The Cure en 2016 y nada amilanados tras la marcha de su baterista Mark Devine, que abandonó la banda de manera amistosa el año pasado.

Detrás de un título tan reconfortante como ‘It Won’t Be Like This All the Time’ se esconde un disco que trata de encontrar la luz al final del túnel, con teclados, punteos y crescendos con todo el sabor a fin del mundo que tuvo siempre el post-punk clásico. La influencia de The Cure es evidente en el punteo principal de ‘Videograms’, pero a medida que la canción avanza se adentra en los caminos del italo, y en general The Twilight Sad están más cerca de los territorios de Joy Division o incluso los Depeche Mode más oscuros. Casi cualquier cosa que interpreta James Alexander Graham (atentos a su modo de pronunciar las erres, por cierto) podría haber sido interpretada por Martin L. Gore y viceversa. En su tono encontramos dulzura y desesperación, ternura y fuerza a la vez.

No han sido tiempos fáciles para The Twilight Sad y por ejemplo la muerte de su colega Scott Hutchison de Frightened Rabbit ha impregnado estas composiciones de cierta zozobra, con textos tan desamparados como el de ‘VTr’, en el que Graham no encuentra a «nadie en que confiar» y pide ayuda para no «hacerse el peor daño» a sí mismo. Lo positivo es que son muchas las producciones que aquí suenan sólidas y contundentes, como esta misma ‘VTr’, la estupenda ‘I/m Not Here [missing face]’ o la inicial, electrónica y furiosa ‘[10 Good Reasons for Modern Drugs]’. Aunque textos y producción suenen algo predecibles después de esta pista, y para muestra la baladita ‘Sunday Day13’, también es cierto que a veces, cuando no les sale un estribillo tan redondo, saben usar riffs de teclados como gancho en su propio beneficio, como sucede en ‘Auge/Maschine’ o ‘Keep It All to Myself’. Tan confiados están en su repertorio que hasta han dejado uno de los sencillos como corte final. The Twilight Sad actúan en Doctor Music y Mad Cool.

Calificación: 7/10
Lo mejor: ‘[10 Good Reasons for Modern Drugs]’, ‘VTr’, ‘I/m Not Here [missing face]’
Te gustará si te gusta: Joy Division, White Lies, Editors
Escúchalo: Spotify

El encanto transversal de Carlos Sadness se da un baño (de masas) en la Isla Morenita

1

Como el propio Carlos Sadness confesó el pasado sábado con esa naturalidad suya que te hace sentir que es ya como uno más de tus amigos, no tenía una excusa clara para esta fecha en el WiZink Center de Madrid que su management reservó meses atrás, para vértigo suyo. Así que tuvo que inventarse esta suerte de viaje a un ficticio enclave paradisíaco, una «Isla Morenita» a la que incluso ha dedicado una canción. Finalmente el recinto de tamaño medio –según nos indica el propio artista, el aforo fue de en unas 7.000 personas– colgó con antelación el cartel de «no hay billetes» y las idílicas vacaciones sin moverse del centro de la urbe culminaron con un agradable baño. De masas, para el propio artista y su grupo, obvio. [Fotografía: Twitter de Carlos Sadness.]

Una masa ataviada en muchos casos con el dress-code tropical que solicitó el artista catalán y que alcanza a un rango de público de lo más heterogéneo: más que la diversidad generacional –llegué a ver padres con pinta alternativilla bailando junto a sus hijos adolescentes–, me sorprendió ver tantísimos chavales y chavalas –alguna camiseta de Taburete vi por ahí– que a buen seguro podía ir caminando en un corto paseo hasta el pabellón situado en el límite externo del Barrio de Salamanca –aunque tampoco me extrañaría que fueran en coche, aunque sólo fuera para presumir de él–. Esa transversalidad tiene, en realidad, todo el sentido, puesto que las canciones de Sadness son un sustento perfecto para un buen ambiente y, como en este caso, más de dos horas de baile y algunos minutos menos (el set semiacústico bajo las coquetas palmeras de neón se hizo algo pesado) de pura diversión, baile y alegría.

Resultaba difícil mantenerse quieto y en silencio ante un setlist contagioso (guiado por unas proyecciones que simulaban un vuelo regular) que, desde la inaugural ‘Perseide’, apeló al coreo masivo del público (al menos de mitad de pista hacia atrás, las voces llegaban a opacar un sonido algo corto de decibelios y embarullado) con ‘Hale Bopp’, ‘Volcanes dormidos’, ‘Sebastian Bach’ («el primer trapero»), ‘Miss Honolulu’, ‘Longitud de onda‘ o ‘Te quiero un poco’, sin sus amigas influencers, eso sí, que le abandonaron por la pasarela de Milán, como él mismo explicó.

Sí acudieron a la llamada de Carlos otros invitados quizá menos excitantes para nosotros (no Zahara) pero de mayor tirón popular, que hicieron las delicias de muchos fans: Natalia Lacunza, finalista de Operación Triunfo 2018, interpretó con él ‘Amor papaya‘ y Alfred García –al que nos costó reconocer al principio por su sombrero– interpretó ‘No cuentes conmigo’ (el dueto de ambos incluido en ‘1016‘). También apareció ya casi al final David Otero (que en su día nos confesó sentirse muy influido por los discos de su anfitrión), que acompañó a Sadness y su solvente banda en su recurrente versión de ‘Groenlandia’, más voluntariosa que otra cosa y que casi cerró el show tras las inevitables ‘Qué electricidad’ y ‘Hoy es el día’, culminando con una ‘Monteperdido’ inundada de efectista confeti.

La sensación fue que nunca esos invitados fueron realmente cruciales para el desarrollo del show y que el trayecto hasta la «Isla Morenita» podía haber sido mejor de haberse acortado un poco, eludiendo también alguna que otra balada y cover: por doloroso que resulte, la versión de ‘Semilla negra’ de Radio Futura fue prescindible; no así la de ‘To My Love’ de Bomba Estéreo, un enorme acierto. Porque, en su aspecto festivo, la propuesta de Carlos Sadness va sobradísima también para audiencias de este tamaño y, si esta vez también volaron bragas al escenario, sencillamente no pudimos comprobarlo por la distancia. Todo eso es gracias a sus canciones de pop desacomplejado, claro, pero también cuenta esa actitud cercana, la que le lleva a reírse de sí mismo sin complejos (especialmente acertada es esa cachonda impro dedicada a sus gatetes, «los pocholocos»), con honestidad y una sana falta de gravedad en su discurso. El barcelonés no pretende otra cosa que divertir y emocionar, y eso lo logró de manera holgada. 7.

Fallece a los 94 años Stanley Donen, director de ‘Cantando bajo la lluvia’

20

Este 23 de febrero ha fallecido Stanley Donen, ha confirmado Michael Phillips de The Chicago Tribune en Twitter y recogen medios como The Guardian. Uno de las figuras más influyentes del Hollywood clásico, Stanley fue director de ‘Cantando bajo la lluvia’, una de las películas más icónicas de la historia, y ‘Otro día en Nueva York’ junto a Gene Kelly y director en solitario de cintas tan recordadas como ‘Charade’, ‘Una cara con ángel, ‘Siete novias para siete hermanos’, ‘Indiscreta’ o ‘Dos en la carretera’, y trabajó con actores y actrices como Cary Grant, Audrey Hepburn, Ingrid Bergman o Fred Astaire.

A Donen se le atribuye el mérito de haber transformado el cine musical de los años 50, haciéndolo pasar de un estilo más próximo a Broadway a uno inequívocamente cinematográfico. Donen, que también era bailarín y coreógrafo, creaba en sus películas bailes que solo podían tener lugar en películas, no en teatro (técnica que recibió el nombre de “cine-dance”). La relevancia de Donen menguó en los 80, con películas que fracasaron en taquilla o crítica como ‘Lío en Río’. Su última película, ‘Love Letters’, se estrenó en 1999.

Aunque Donen jamás ganó un Oscar por su trabajo, el director sí recibió una estatuilla honorífica en 1996, dando lugar a uno de los discursos más queridos que se recuerdan en los premios, cuando cantó ante el público ‘Cheek to Cheek’, de la película ‘Sombrero de copa’ de Fred Astaire y Ginger Rogers. Precisamente las películas de Astaire y Rogers habían animado a Donen a dedicarse al cine musical, cuando tras verlos de pequeño se quedó prendado con sus bailes y la alegría que desprendían en cámara.

Mónica Naranjo asegura en la presentación de ‘Mónica y el sexo’ que llegó a darle «asco» cantar

31

Tras meses de producción, parece que la docuserie dedicada al sexo que cuenta con Mónica Naranjo como conductora verá la luz muy pronto. Según se ha confirmado este fin de semana, ‘Mónica y el sexo‘ ha sido finalmente adquirido por Mediaset, que lo emitirá en alguno de sus canales –aún no ha determinado en cuál– en próximas fechas por confirmar. La serie tiene un leitmotiv personal: «después de 16 años de relación sentimental, se ha separado de su pareja y se dispone a vivir una nueva etapa como soltera. Para ello ha decidido reunir a sus amigos más íntimos y compartir con ellos cómo está viviendo el proceso, desde los sentimientos del duelo que supone romper una relación larga hasta su deseo de recuperar la ilusión, vivir nuevas experiencias y redefinirse a sí misma», dice la nota de prensa.

Entre esos amigos, que la acompañan en sus viajes de descubrimiento y exploración sexual se encontrarán José Corbacho, Boris Izaguirre y Ana Milán, con los que compartirá esas experiencias. Además, en sus viajes se entrevistará con otros artistas –por ejemplo, en Brasil se encontrará con Anitta; y por las redes sociales, también sabemos que charlará con el dúo Mueveloreina– con los que charlará sobre sexo.

Tras el anunciado fichaje, la maquinaria promocional del grupo de comunicación dirigido por Paolo Vasile se ha puesto ya en marcha y este fin de semana se ha oficializado el inminente estreno invitando a la ex-jurado de Operación Triunfo a ‘Sábado Deluxe’, el magacín de corazón presentado por Jorge Javier Vázquez. En su entrevista, Naranjo, además de hablar de su nuevo proyecto, habló sin tapujos sobre cómo muchos pensaban en sus inicios que era transexual y ha contado algunas intimidades, hablando abiertamente de su bisexualidad o de su experiencia al ingerir «viagra femenina» que adquirió en un mercado callejero brasileño: «me puse como una burra», dijo.

También habló sobre su retirada de los escenarios durante 7 años, asegurando que, después de actuar «tanto tanto tanto tanto tanto», acabó harta del mundo del espectáculo y que llegó a darle «asco» cantar. Aunque no sus canciones, ojo. Obviamente eso ya es cosa del pasado porque acaba de anunciar una nueva gira: ‘Renaissance Tour’, cuyas fechas se anuncian esta semana, celebra los 25 años de la publicación de su primer álbum, que además se reeditará el próximo mes de abril. Pero es que además Naranjo publicará también en breve un nuevo disco, de título ‘Mes excentricitès’ y que al parecer verá la luz en varios volúmenes, como Aitana o Foals.

‘Diviner’ es el “divino” signo que marca el camino de Hayden Thorpe tras Wild Beasts

2

Wild Beasts se separaron en 2017, dejando un legado inigualable de discos como ‘Two Dancers’ o ‘Present Tense’ que los convirtió en uno de los grupos de art-rock más queridos de la pasada década, gracias a canciones excelentes como ‘Wanderlust’, ‘All the King’s Men’ o ‘A Simple Beautiful Truth’, todas ellas unidas por la voz andrógina de Hayden Thorpe.

Tras la disolución de Wild Beasts, precisamente es Thorpe quien publica ahora material en solitario, por suerte para quienes echábamos de menos su personal voz. Y una primera escucha de ‘Diviner’ muestra que el espíritu de Wild Beasts se mantiene intacto, en una preciosa balada a piano que es ante todo clásica, pero que sorprende por su delicada producción, que otorgando al piano un elemento fragmentado, casi “glitchy”, recuerda más bien al trabajo de compositores vanguardistas como Nils Frahm o Tim Hecker. SOHN, conocido por discos como ‘Tremors‘, es co-autor de la canción, mientras Leo Abrahams firma la producción, que incluye pequeños destellos electrónicos.

Como su título indica, ‘Diviner’ sitúa a Thorpe en busca de un encuentro “divino”, de una luz que le “muestre el camino” después de que su “fantasma” haya abandonado el cuerpo. Thorpe cuenta que es la canción que “marcó el camino” de su nuevo proyecto, y que casualmente la compuso el día de su cumpleaños. Ese elemento espiritual y místico se traduce también en el videoclip realizado por Crowns and Owls, sobre el que Thorpe escribe: “¿somos más reales en el mundo físico que en el digital? ¿O somos igual de reales en el mundo digital si nuestros corazones y mentes así lo hacen?”

Lady Gaga gana su primer Oscar por ‘Shallow’; ‘Bohemian Rhapsody’, biopic de Queen, la más premiada

109

La gala de los Oscars 2019, la primera sin presentador en 30 años, no ha decepcionado… si lo que esperabas es que fuera la más extraña y discutida en muchos, muchos años. Y mira que se discuten los Oscars. Se discute la actuación de Queen, con Adam Lambert como vocalista, que pese a conocerse desde días atrás parecía desconcertar a todos los presentes… salvo a Javier Bardem, que lo vivió como ninguno. Se discute también la mecánica fría de una gala que, sin conductor, fue una mera sucesión de entrega de galardón tras entrega de galardón. Y, por último y sobre todo, se discuten unos premios que han decepcionado a todos por buscar un tono de conciliación social –se han batido récords de premios para mujeres y afroamericanos– para acabar entregando el Oscar a la mejor película a una de las peores nominadas, ‘Green Book‘. En el momento de anunciarse el fallo, Spike Lee, que acababa de ganar su primer Oscar no-honorífico por el guión adaptado de ‘Infiltrado en el KKKlan’, se levantó indignado y trató de abandonar el anfiteatro, siendo obligado a volver a su asiento por el personal de la organización. La gran favorita ‘Roma‘, de Alfonso Cuarón, obtuvo tres premios: Mejor dirección, Mejor película de habla no inglesa y Mejor fotografía.

Así de rarita fue una noche de premios en que la otra película que menos apoyo ha cosechado por parte de la crítica, ‘Bohemian Rhapsody‘ –el biopic de Queen y Freedie Mercury–, fue la más premiada de la noche, con 4 estatuillas que incluyeron el de Mejor actor para Rami Malek, que sufrió una caída tras recoger el premio. La otra gran ganadora musical de la noche, con permiso del score de Ludwig Göransson para ‘Black Panther‘ (Mejor banda sonora), fue Lady Gaga (y Mark Ronson), que cosechó el galardón a Mejor canción original por ‘Shallow’, el tema principal de su nueva versión de ‘Ha nacido una estrella‘.

Gaga, que no obtuvo el premio a actriz protagonista en detrimento de Olivia Colman (‘La favorita‘), ganaba así su primer Oscar tras haber optado a ello anteriormente en 2016 con ‘Til It Happens to You’. Tan emocionada como era de esperar, recogió su premio entre lágrimas con su ya conocido discurso sobre perseguir los sueños. Junto a Bradley Cooper, había ofrecido una preciosa interpretación del tema sobre el escenario, en uno de los momentos más brillantes de la gala, con el sencillo acompañamiento de una guitarra, un chelo y el piano que tocaba la propia Stefani.

Palmarés completo de los Oscar 2019:

MEJOR PELÍCULA
‘Green Book’

MEJOR DIRECTOR
Alfonso Cuarón, por ‘Roma’

MEJOR ACTOR
Rami Malek por ‘Bohemian Rhapsody’

MEJOR ACTRIZ
Olivia Colman, por ‘La favorita’

MEJOR ACTOR DE REPARTO
Mahershala Ali, por ‘Green Book’

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Regina King, por ‘El blues de Beale Street’

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA
‘Roma’ (México).

MEJOR GUION ORIGINAL
Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly, por ‘Green Book’

MEJOR GUION ADAPTADO
‘Infiltrado en el KKKlan’ de Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott y Spike Lee

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
«Shallow» de ‘Ha nacido una estrella’

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL
Ludwig Göransson, por ‘Black Panther’

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
‘Spider-Man: Un nuevo universo’

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
‘Bao’ de Domee Shi.

MEJOR CORTOMETRAJE
‘Skin’ de Guy Nattiv.

MEJOR DOCUMENTAL
‘Free Solo’, de Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi.

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
‘Period. End of Sentence’ de Rayka Zehtabchi.

MEJOR MONTAJE
John Ottman, por ‘Bohemian Rhapsody’

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
Hanna Beachler, por ‘Black Panther’

MEJORES EFECTOS VISUALES
Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles y J.D. Schwalm, por ‘First Man (El primer hombre)’

MEJOR FOTOGRAFÍA
Alfonso Cuarón, por ‘Roma’

MEJOR VESTUARIO
Ruth E. Carter, por ‘Black Panther’

MEJOR PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE
Greg Cannom, Kate Biscoe y Patricia Dehaney, por ‘El vicio del poder’

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO
John Warhurst por ‘Bohemian Rhapsody’

MEJOR MEZCLA DE SONIDO
Steve Boeddeker, Brandon Proctor y Peter Devlin, por ‘Bohemian Rhapsody’

Taylor Swift canta por “sorpresa” en la fiesta de compromiso de una pareja fan de ella

6

Terminada la gira de ‘reputation‘ de Taylor Swift, que ha llegado a Netflix, la cantante ocupa su tiempo en otras cosas y este fin de semana ha querido “sorprender” a dos fans en la celebración de sus esponsales, cantando una versión acústica de su tema ‘King of My Heart’, una canción que, como indica Swift durante su visita a la fiesta, significa mucho para la pareja.

Decimos “sorprender” porque en realidad es la pareja quien sorprende a sus comensales con la aparición de su “amiga Taylor” y no es que los chicos parezcan muy ajenos a Swift en cualquier caso. Alex Goldschmidt, quien presenta a Swift ante sus invitados, trabaja en la industria de la música como mánager y de hecho cuenta entre sus seguidores en Twitter a Ariana Grande, Justin Bieber, One Direction o Cher. Uno solo puede imaginar que no le habrá costado demasiado tirar de agenda para conseguir que la mismísima Taylor Swift participe en su fiesta.

Aunque si para algo sirve la aparición sorpresa de Swift en la celebración de esta pareja es para comprobar cuán bien funciona en formato acústico la que ya era una de las mejores canciones de ‘reputation’. La verdad, una melodía preciosa la de este ‘King of My Heart’ que necesariamente ha de funcionar tanto reducida a la guitarra como adornada con vocoders, como en el disco.

Nicki Minaj cancela in situ un concierto en Bratislava por “problemas técnicos”, la promotora le responsabiliza a ella

3

Nicki Minaj está de gira por Europa presentando ‘Queen‘ y su último concierto en Bratislava (Eslovaquia) es noticia por haber sido cancelado in situ, cuando el público se encontraba ya de cuerpo presente en el recinto esperando a Minaj. Una pesadilla hecha realidad, en definitiva: tras horas de espera, Minaj salía al escenario para anunciar que el concierto se cancelaba debido a problemas técnicos que no se habían podido solucionar.

En un post (ya borrado) de Instagram recogido por Billboard, Minaj explicaba que el recinto de su concierto en Bratislava no contaba con la “capacidad” suficiente para llevar a cabo el complejo técnico de su espectáculo, y que tras horas de intentos por parte de su equipo, no pudo hacerse nada por salvarlo. En el texto, la rapera se mostraba “triste” y “decepcionada” por la cancelación, apuntando que algunos de sus fans venían de lugares como “Austria o Nigeria”, y prometía volver a Eslovaquia “tan pronto como pueda”.

La estampa de Nicki anunciando la cancelación a sus fans es poco menos que desoladora, aunque la promotora del concierto tiene otra versión de los hechos. En Facebook, ha publicado un comunicado en el que asegura que ha sido “la artista” quien ha cancelado el concierto por motivos desconocidos, y que el recinto cumple con todos los requisitos técnicos para llevar a cabo su concierto y cualquier otro. “Hemos producido grandes espectáculos de Rammstein, Depeche Mode, Eros Ramazzotti, Lenny Kravitz, OneRepublic y muchos otros”, apunta el texto, que añade que esta es la primera vez “en casi veinte años” que cancela un concierto.

Prefab Sprout / I Trawl the Megahertz

18

Paddy McAloon ha podido publicar este mes bajo el paraguas de Prefab Sprout este disco originalmente editado en 2003 pero dejado de la mano de Dios. ‘I Trawl the Megahertz’ tenía una estructura muy particular: se trata de 9 pistas entre las que la primera es un corte de 22 minutos que incluye una narración y un bellísimo fondo instrumental entre el jazz, el pop de cámara y la banda sonora; y el resto, si bien presenta una duración más pop, entre los 3 y los 4 minutos, son instrumentales, salvo un par de excepciones. Contaba el bueno de Paddy que en 1999 por enfermedad se quedó temporalmente casi ciego y que al no poder ver se enganchó a las radionovelas, un clásico en Reino Unido, constituyendo el germen de este ‘I Trawl the Megahertz’.

De ahí el título del álbum o esa larga narración inicial entre la que asistimos totalmente sobrecogidos a momentos como «Tu padre te quiere muchísimo, es solo que ya no quiere vivir con nosotros»; expectantes ante otros más costumbristas como «tengo 12 días que pasar en París, y estoy esperando a que mi vida empiece»; o fascinados por el lirismo del texto leído por Yvonne Connors, que apela a «los cielos», a «fantasmas inmunes al radar» o a la imposibilidad de que la tecnología nos explique «quiénes somos y de dónde venimos». La narración termina llena de misterio apelando a un recuerdo: «mis ojos están fijos en el lugar donde te vi por última vez, tu señal urgente pero rompiéndose, antes de que te convirtieras en una ventisca, en un avión derrumbándose tras las líneas enemigas».

El tema en que escuchamos fragmentos de emisiones es ‘I’m 49’, cuyo título está tomado de una de las locuciones «random» más llamativas, en ese caso tan ilustrativa como estas pregunta y respuesta: «¿qué le pasa?». «Tengo 49 años y estoy divorciado». Pero en general estamos ante un álbum orquestado en el que detenerse en la belleza de los arreglos. Paddy McAloon dice no ser un gran músico y no ha ejecutado estos ostentosos arreglos sino que simplemente los ha escrito. Adicto a componer canciones pero no a grabarlas -dice tener entre manos 30 o 40 discos que quizá nunca llegue a grabar-, el artista al menos sí se molestó en contar con más de una docena de músicos en estas composiciones que él mismo considera influidas por sus autores favoritos, Ravel y Debussy (en Mondosonoro añadía recientemente a Stravinski, Stockhausen y Pierre Boulez). Entre lo intrigante y lo juguetón (‘Orchid 7’), lo tenso (‘… But We Were Happy’) y lo preciosista (la bellísima ‘Sleeping Rough’, en la que McAloon se anima a cantar unas frases sobre «estar perdido»), estas canciones maravillan a la par que cabrean. Por si no te daba suficiente rabia que Paddy no tuviera ningún Grammy, ahora resulta que tampoco se ha desarrollado como candidato a los Oscars musicales como podría haber hecho.

Calificación: 7,5/10
Lo mejor: ‘… But We Were Happy’, ‘Orchid 7’, ‘Sleeping Rough’
Te gustará si te gusta: Michael Nyman, los discos narrados como este de Sir John Betjeman, Alberto Iglesias
Escúchalo: Spotify

‘Autoestima’ es el “I woke up like this” de Cupido

1

Cupido han publicado ‘Préstame un sentimiento‘, su debut, en San Valentín y las sorpresas en torno a él no han dejado de sucederse. En primer lugar, el disco se ha colado entre los más vendidos y escuchados de la semana en España, probablemente gracias a la visita del grupo a La Resistencia o al hecho que saliera en un día “especial”, y en segundo, ha producido un hit de manera totalmente espontánea en Spotify, nada menos que su última pista.

‘Autoestima’ es una preciosa canción de amor, pero de amor propio: ya lo dice su título, pero además la canción empieza con una frase que desde ya es una de las más icónicas de Cupido. “Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien”. Este es el espíritu entre tierno y gamberro que reina en la canción, también en frases como “la gente linda como yo no suele caer bien, ser tan guapo no es tan guay como los feos creen” o “yo en la foto nunca necesito efectos, salgo guapo hasta cuando me despierto”, que puede considerarse el “I woke up like this” de Cupido.

2 minutos bastan a Cupido para armar una canción tan sencilla -es sobre todo acústica- como memorable. Pero hay más, ya que después de los 2 minutos la canción presenta una parte final sorpresa, una variación del estribillo interpretado en un estilo caribeño, con más instrumentación y parece que sin Pimp Flaco de por medio, con Solo Astra a los coros. Es la guinda del pastel.

«Algo clave en las letras de Novedades Carminha es que no sabes si somos unos subnormales o más listos que tú»

13

Novedades Carminha han dado un salto gigante de popularidad entre su anterior disco ‘Campeones del mundo‘ y el nuevo, ‘Ultraligero‘, que incluye un single con Dellafuente y aquel ‘Te quiero igual’ en que había una cita a Los Planetas ligeramente polémica. Sobre su ascenso, cómo se preparan para conciertos aún más multitudinarios o sobre los diversos géneros musicales que han terminado tratando hablamos con Carlangas, Xavi y Anxo. Mientras Anxo, de más reciente incorporación al grupo, apenas habla, Xavi sí es más participativo y tiende a partirse de risa de cualquier cosa en segundo plano. El cantante, Carlangas, es especialmente una mina de sentencias y titulares que reflejan lo claros que tiene los conceptos en su cabeza, si bien es la primera vez que un entrevistado se me pone a mirar el móvil no ya una sino varias veces durante una charla. Quiero pensar que es fruto de cierta hiperactividad y/o emergencia, y no del aburrimiento de esta entrevista que se prolongó 45 minutos: yo no la veo TAN mal, pero juzguen ustedes mismos. Foto: Pablo Curto.

Lo primero muchas gracias por hacerme trabajar tan poco: ya había escuchado casi todo el disco que habéis sacado. ¿Lo planteasteis así desde el principio, como una colección de singles?
Carlangas: «Este era el disco desde el minuto 1, desde el disco anterior. Queríamos un modus operandi diferente. Queríamos la frescura de hacer canciones y lanzarlas porque tenemos la necesidad de no guardarnos nada. Teníamos el concepto de hacer una canción por cada música de baile que nos mola, con las líricas populares que nos emocionan y lo fuimos desarrollando. La mitad de las canciones las conoces, pero queríamos poner el foco en cada canción de forma clara y efectiva. La forma de hacer de Novedades Carminha va a cambiar. El disco ya tiene 5 o 6 millones de reproducciones en las plataformas y vamos a romper con la línea de sacar un disco cada 2 años. Cuando nos apetezca sacaremos otro single, que puede ser dentro de bien poco, de pocos meses. Es una fórmula fresca que nos mantiene activos y nos da mayor capacidad artística porque podemos colaborar con quien nos apetece. Siempre habíamos comprimido el tiempo de grabación y así hemos podido colaborar por ejemplo con Dellafuente porque tuvimos 4 días para hacerlo. De la otra manera, grabas en 15 días y es más complicado».
Xavi: «La variedad y tocar diferentes palos estaba planteado desde el principio. En ‘Te quiero igual’ ya teníamos claro que iba a ser de baile y queríamos abrir el abanico, incorporando temas de tempo más bajo, como un dancehall o un reggae, canciones de corte más funk o disco y algo más rockero en nuestra línea de siempre. Queríamos hacer un disco variado, con más matices. Sí que es cierto que me han dicho que no es un disco de género, que parece una recopilación de cosas variadas».

«Queríamos que este disco fuera un asalto a la primera división del pop»

A mí tampoco me ha parecido eso, te lo ha debido de decir algún pureta.
Xavi: «Mi hermano. Sí que es un poco pureta» (risas).
Carlangas: «Se han acabado los discos de género, estamos en el siglo XXI».
Xavi: «No queríamos hacer 11 canciones de rock, de 4×4».
Carlangas: «No es nuestra dinámica ahora mismo. Empezamos con 19 años con el nervio de coger la guitarra, emborracharnos los viernes, tocar… pero ha derivado en otra cosa. Hay un hilo común lírico porque seguimos siendo 4 colegas que nos juntamos a hacer música. No somos unos curritos de la música, ni creo que lo seamos nunca, pero sí han cambiado las cosas. Y para mantenernos tocando es necesario abrir el espectro y es el primer disco en que lo hacemos. Con ‘Campeones del mundo’ dimos un paso importante, de llenar salas de 2.000 personas, tocar en festivales para mucha gente, y queríamos que este disco fuera un asalto a la primera división del pop, de bailar. Las claves nos las fue dando el directo. Está muy influenciado por eso. Dicen que Novedades Carminha es un grupo de directo, pues dijimos: «vamos a hacer un mix»».

Aun así, a pesar de la libertad en cuanto a género, os habéis buscado una coartada para unificarlo todo.
Carlangas: «Hay un hilo discursivo, que es ese. ‘Hay un sitio pa ti’ tiene un toque de la música de los 90, de acid house; hay un tema dancehall, un hip-hop, un disco-funky como ‘Verbena’, rollo más pop… Es fácil hacer 11 canciones de rock pero esto implicó documentación, descubrir la radio NTS, oír desde batidas hasta boleros…»
Xavi: «Cada vez que una nueva se parecía a una anterior intentamos que fuera por un sitio diferente».

¿A qué canción te refieres? ¿Habéis dejado cosas fuera?
Xavi: «No hemos dejado cosas fuera, pero después de ‘Te quiero igual’ vimos que ‘Joven con la edad’ podía ir con un palo similar. Así que decidimos tirarla hacia el reggae o el dancehall por variedad. Antes de llevarla al estudio, tuvo 4 o 5 versiones distintas, una más hippy, otra más 70’s, otra más rock, otra más Modern Lovers…»
Carlangas: «A mí me apetece llegar a un público transversal, tanto en edad como en posición social, a un megamoderno, a un punky, a un pureta… que se junten todos en La Riviera y de puta madre. Me apetecía hacer canciones friquis pero para un público global, que le lleguen a la peña. Sabemos que este es el momento de dar ese paso adelante, pero no queríamos hacerlo por el método obvio con bases latinas de Bad Bunny o J Balvin, que no nos identificaba. No queríamos desprendernos de ese «zumo de corazón» que le metemos a todo. Así que te encuentras con ‘Te quiero igual’, que es una canción de pop al uso, o la de Dellafuente, que es un crossover que nadie se esperaba y que fue supernatural».

«Me apetecía hacer canciones friquis pero para un público global, que le lleguen a la peña»

¿’Joven con la edad’ es un reggae o un dancehall? Porque lo estáis usando indistintamente…
Carlangas: «Un dancehall, es un poco más lento. Rítmicamente es un dancehall».
Xavi: «Pero lo hemos hecho un poco más acelerado para que nos encaje, es una reinterpretación nuestra. Un purista dirá que es una puta mierda».
Carlangas: «Pero la música está para eso, en esta época en que se habla tanto de apropiación cultural. Yo estoy a favor de usar la música y de que evolucionen las cosas. No quiere decir que la evolución mía sea la buena, pero si abres la paleta de colores a distintos estilos de música, hay unas formas de operar. Nosotros reutilizamos estilos y le damos la vuelta. No hay una intención revivalista en ‘Ultraligero’. Simplemente somos público antes que músicos».
Xavi: «No queríamos coger un género y respetar las normas clásicas del género».

¿Qué género se os ha hecho más difícil adaptar?
Carlangas: «No sabemos tocar ninguno al uso. Todo es bastante natural. El otro día estábamos tocando jevi. Nuestra falta de destreza es un punto a favor de Novedades Carminha porque hacemos lo que nos sale de las pelotas, nunca estamos sujetos a ninguna cuadrícula, ni método, ni forma de hacer».
Xavi: «Ninguna ha sido más difícil y todas, porque si incorporamos algo al repertorio es algo que hemos digerido, que es resultón. No solemos incorporar recursos supervirtuosos, porque no nos da o porque no sabemos integrarlo. Si pillamos el reggae, lo que vamos a hacer es entender su esencia y hacerlo de forma sencilla, no hacer la canción más difícil del reggae».
Carlangas: «Nos define la intención minimalista. Es algo que está muy pensado. Hacemos todo con 4 instrumentos, quitamos capas en vez de meter. El minimalismo es lo que más nos define y tiene mucho que ver con el arte de nuestras portadas. Estamos invirtiendo recursos y energía en un directo potente, popular, para que la gente venga a bailar, porque partimos de la premisa de que el baile es el nexo de unión de la sociedad en que vivimos. Pero no queremos que sea pomposo ni pretencioso y que no nos identifique. También tiene que ver con las portadas que nos hace Eloy Arribas, que es un pintor que nos encanta y es capaz de reducir al mínimo común denominador: hace 4 cosas pero las 4 nos transmiten muchísimo. En lo lírico me emociona más Bambino que Bon Iver. Repasamos el ‘Romancero gitano’ porque está hecho desde la emoción, tiene un punto salvaje y primitivo. Y esa es la inspiración del disco aparte del baile. Ese punto crudo, romántico, emocional, íntimo… Ahí está la clave».

«Nuestra falta de destreza es un punto a favor de Novedades Carminha porque hacemos lo que nos sale de las pelotas, nunca estamos sujetos a ninguna cuadrícula, ni método, ni forma de hacer»

Cuando hablas de recursos para el directo, te refieres a técnico de sonido, iluminación, escenografía…
Xavi: «A iluminación, a vestir el escenario. Tampoco me apetece desvelar lo que vamos a hacer porque va a ser bastante guay, pero es darle la vuelta al look, una propuesta de luces que nos haga diferentes y peligrosos, con más pirotecnica, más liada».
Carlangas: «Éramos 9 personas hasta ahora en la carretera y ahora seremos más. Es algo importante y que no siempre puedes cuidar. Hace falta pararse a pensarlo, no es fácil dar el paso, no solo por lo económico sino por el trabajo de hilar un discurso… Con ‘Ultraligero’ ya no queremos llegar con los instrumentos, tocar en un festival con cualquier luz y hacer el bolo que podamos, sino el que queremos hacer».
Xavi: «Queríamos contar una historia más allá de un directo peladito».

¿Qué género sería ‘Volverte a ver’, que es el tema más experimental del disco?
Carlangas: «Está inspirada en finales de los 70 de Nueva York, cuando los grupos de música punk empezaron a hacer dance. Cosas como James Chance & The Contortions, Delta 5… Hay un recopilatorio sobre esto que nos lleva flipando muchísimos años. Y en este disco fue en donde nos pusimos a hacerlo, metimos un saxo… Si estudias el Nueva York de los años 70 es la hostia y ‘Ultraligero’ tiene mucho que ver».
Anxo: «Incluso hay algo de salsa».
Carlangas: «Hay disco, está el punk de los Ramones, punk-dance, Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa… Hicimos un trabajo de documentación potente. Siempre decimos que podíamos haber derivado en muchos lugares, pero nos dimos cuenta de que para seguir ilusionados era importante buscar un hilo del que tirar. Lo encontramos en artistas que, con toda la humildad porque no nos podemos comparar, como Damon Albarn, que trabaja con Tony Allen, Gorillaz o Blur; o los Clash, que empezaron haciendo algo punky como nosotros pero de repente hicieron un disco de reggae experimental como ‘Sandinista’, y siempre reivindicamos Mano Negra cuando mucha gente ve a Manu Chao como un hippy trasnochado».

Bueno, Rockdelux, que es como la revista más elitista, siempre lo reivindicó mucho.
Carlangas: «No me extraña, fue capaz de integrar muchos estilos, muchas formas de hacer letras. A lo mejor visto 20 años después, hay cosas con que no conectas, pero hay una base…»
Xavi: «Una mezcla que es la hostia».
Carlangas: «Y una forma de llegar a las clases populares…»

¿Qué miembro del grupo se veía menos tocando géneros tan diferentes? ¿Para quién ha sido más difícil adaptarse?
Carlangas: «Yo creo que no me imaginaba a ninguno. Con 19 años, no lo pensábamos. Estás descubriéndolo todo. Habíamos descubierto el punk del 77. Pero tiene todo el sentido del mundo. Con 19 años te sientes de una manera y con 30 tacos, si quieres seguir hablando como en el instituto tienes un problema, eso es que no te han pasado cosas en 10 años. Fue todos a la vez y de manera muy respetuosa, trayendo discos que nos molaban…»

En letras sí mantenéis un punto de instituto…
Carlangas: «¿Sí?»

El tema de los celos, «solo follas con amigos», «la promiscuidad es cultura», «fui a buscarte al balcón para robarte el corazón»…
Carlangas: «Las pasiones están en los geriátricos también. Dura toda la vida, desde que te despierta la pulsión sexual o emocional. «Fui a buscarte al balcón y te robé el corazón» es algo que está buscadísimo, es un homenaje a las letras de salsa, de bachata, que son sencillas y supertípicas. A nosotros nos llegan».
Xavi: «Siempre hemos tenido letras de corazoncito, en todos los discos se nos cuela una letra de ideario romántico rancio revisitado por nosotros y siempre me funcionan».
Carlangas: «»La promiscuidad es cultura» no es una letra que puedas hacer con 19 años porque no te ha dado tiempo a ser muy promiscuo. Bueno, a alguno sí… «Solo follas con amigos» es de cuando ya has descubierto que sales a las discotecas y te cansas y te apetece más otras cosas. No es mi caso pero es «no me líes, me pongo Filmin o Netflix». De querer vivir de otra manera».

¿Pero esto es irónico, paródico…?
Xavi: «Hay un punto de ironía, de ser un puto batamanta».

«No hacer juicios de valor es parte de la gracia de Novedades Carminha».

No sé si en ‘Joven con la edad’ te estás metiendo con alguien que no madura… o al revés.
Carlangas: «Al revés, hay doble interpretación. El peterpanismo está instalado entre treintañeros y cuarentañeros. Vives como uno de 20 pero me puede dar vergüenza ajena».
Xavi: «Es sobre la actitud ante hacerse mayor haciéndose joven».
Carlangas: «Es que veo muy claro la persona detrás de esta letra. Alguien que fue muy responsable en la universidad, que tuvo novio mogollón de años y de repente recibe una urgencia vital de «tengo que salir a follar, hacer todo lo que no hice con 20 años». Y luego lo contrario, «me veo solo con 38 años». Estás en la tirantez de no saber si eres mayor o no».
Anxo: «No hacer juicios de valor es parte de la gracia de Novedades Carminha».
Xavi: «Es crítica y es cariño».
Carlangas: «Es algo clave en las letras de Novedades Carminha, que no sabes si somos unos subnormales o más listos que tú».

¿Qué edad tenéis?
Carlangas: «31».
Xavi: «30».
Anxo: «28».

«No nos toca Los Planetas. Somos el relevo generacional de esa peña. Nos toca, con todo el respeto. No significa que no podamos convivir».

Pensé que que erais más jóvenes, por todo el tema de Los Planetas de la letra de ‘Te quiero igual’.
Carlangas: «No nos toca Los Planetas, tío. Somos el relevo generacional de esa peña. Nos toca, con todo el respeto. No significa que no podamos convivir».
Xavi: «La gente que viene a vernos a los festivales nos decía: «me gusta Novedades Carminha y Los Planetas. Tengo un problema, ¿qué hago?» La canción buscaba ese pique de la gente al asignarse géneros. «Yo soy más punki», «yo soy más popero», ¿y qué pasa si me gustan dos grupos que representan cosas diferentes?».
Carlangas: «Ellos miran para atrás, nosotros apelamos a la gente. Son distintas maneras de comunicarse, pero lo decimos con mucho respeto. ‘Islamabad’ me salió como una de las canciones que más había oído el año pasado. No es una crítica hacia ellos, es una metáfora sobre una forma de hacer en la que no nos vemos reflejados. A nosotros no nos ha influido ni The Jesus and Marny Chain ni My Bloody Valentine».

Te gustaría ‘Islamabad’ porque se inspira en el trap…
Carlangas: «A mí no me gusta el trap. Me gusta el trap como movimiento fresco, que un chaval con 50 pavos se haga sus canciones y tenga millones de reproducciones. No es que no me guste como género pero no he encontrado cosas que me vuelvan loquísimo. Como actitud sí lo veo cerca de lo que hacíamos con 18 años, del punk».
Xavi: «‘Islamabad’ trae un debate parecido a esto. Son Los Planetas cantando una letra de Yung Beef: mola la dualidad que te trae a la cabeza. ¿Realmente le gusta Yung Beef? «¿La letra es la hostia pero viene de alguien que no me gusta lo que representa?».

¿Habéis tenido alguna reacción por su parte?
Carlangas: «Sí, el batería escribió en su libro que antes de que nosotros tuviéramos pelos en los cojones, él ya era rockero. Una respuesta de pureta. Nosotros no queríamos algo tan explícito, queríamos ser más amables».

Veo un poco de amargura…
Carlangas: «Cero, cero, cero».

Me imaginaba que esto era más una broma. Como decíais antes «una crítica desde el cariño…
Carlangas: «Yo es que no conozco a Los Planetas, no los he visto en mi vida».
Anxo: «Ellos son más amargos con nosotros».

En ‘Obsesionada’ habláis de una chica a la que le preocupa solo «la unidad de España, ¿de qué va esto?
Carlangas: «Pues… mira. Nosotros intentamos hacer un retrato social de lo bueno y de lo malo. Vamos a tomar unas copas y nos encontramos con peña que no sabemos a qué se dedica, y cuando se toma dos copitas, les sale la verdad entera. Cuando estás serena, todo es guay, de puta madre, Malasaña… y con dos copitas les sale lo rancio, «Me cago en Dios, nos están destruyendo España». Es un retrato social de peña con que nos cruzamos que por el día son de una manera y con dos copitas les empieza a salir el facha que lleva dentro».

Nos pasasteis una playlist verbenera cuando salió ‘Verbena’. Pero el ‘Tiburón’ que metisteis no era el auténtico.
Xavi: «La hicimos en un aeropuerto».
Carlangas: «Creo que fue un error. Mandamos una nota de WhatsApp a alguien de prensa y alguien las linkeó».
Xavi: «Íbamos a por la clásica. La del Caribe Mix 98».

¿Qué pasa si alguien hace una playlist en el futuro y mete una versión vuestra en lugar de la original? Una versión de OT o algo así.
Xavi: «Sería la hostia».
Carlangas: «Hay una versión nuestra de un coro de 50 niños del Puerto de Santa María con Paco Loco y lo hacen de puta madre. He visto un montón de grupos versionando canciones nuestras y es un orgullo».
Xavi: «En cada disco siempre perseguimos una versión diferente para repasar un himno de una generación anterior, pero con ojos de 2018. En el anterior fue ‘Cariñito’ y en este ‘A Santiago Voy’ de Los Tamara, con Esteban y Manuel, un grupo de cumbia hardcore militante. Queríamos repasar una canción que marcó la música en Galicia, la que más nos representa de la música orquesta, de verbena».
Carlangas: «Los grupos tiene que mostrar a su público cosas a las que no llegarían de otra manera, tienen que ser prescriptores en ese sentido».

¿Os conocía Dellafuente antes de colaborar con él en ‘Ya no te veo’, que era el proyecto de una radio?
Carlangas: «No. Nos conoció cuando le propusieron el proyecto».

¿Por qué te ríes (a Xavi)?
Xavi: «Nosotros sí le conocíamos a él. Es un poco loser por nuestra parte».
Carlanga: «Tampoco sabía quién es Leiva y le dije: «un compañero tuyo de Sony Music Spain». Me parece guay, es otra forma de hacer las cosas».

¿Cómo haréis este tema en directo?
Carlangas: «Lo vamos a hacer y él también, creo que con las voces grabadas. La gente se piensa que hay una distancia de la hostia entre nosotros y luego en 4 días teníamos el tema mezclado, y la primera mañana el tema hecho. Hubo muy buena relación con él y con Antonio (Narváez), el productor. El futuro es juntarse con gente a hacer cosas diferentes».

Ahora que mencionas Sony, ¿quién os hace el «push» en Spotify?
Carlangas: «Creo que nos distribuye Altafonte».

¿Pero quién consigue que le hayáis gustado a la mano negra que os mete en playlists?
Carlangas: «No tenemos ni puta idea. Tenemos un buen equipo ahí con Alan, un mánager…»

«Vivimos en una sociedad donde los billetes valen más que lo artístico»

Finalmente, ¿alguno en el grupo fue más reacio a matar a Jay Z en la letra de ‘Hay un sitio pa ti’?
Carlangas: «Tío, no es matar a Jay Z, no tenemos nada en contra del bueno de Jay. Es que vivimos en una sociedad donde los billetes valen más que lo artístico. En esta canción se habla de forma irónica de las falsas ilusiones de Madrid sobre lo que tienes que hacer con tu carrera. Es mentira, no hay que buscar las apariencias».
Xavi: «Es sobre querer ser como Jay Z».
Carlangas: «Hemos recibido muchas propuestas de «si te juntas con nosequién esto va a ser la hostia» o «si vas a este local a tomar copas», «si trabajas con alguien en concreto», «tienes que pedir un adelanto concreto»… Nada de eso es verdad, no es oro todo lo que reluce. La canción es una metáfora de que es mentira todo».
Xavi: «Hay mogollón de humo».

Bueno, en Madrid sí vivís tres de vosotros.
Carlangas: «Sí, pero el grupo se formó en Madrid porque vinimos a estudiar aquí. Es una constante. Nosotros no somos oficinistas, no somos empresarios, somos artistas, tenemos que dedicarnos a hacer las cosas que nos emocionen».

También hay gente que está en una multi y parece que le va guay…
Carlangas: «No es una crítica a las multinacionales, es una crítica a las apariencias, a vender humo».
Xavi: «A la ansiedad por petarlo».
Carlangas: «Por conseguir un estatus social, followers, hay oligofrenia con la fama, con la visibilidad, con un montón de historias. Al final nuestra crítica es que nos sentimos más cómodos en otro terreno».
Xavi: «Todo pasa, alguien nuevo aparecerá e igual que estás tú ahí, igual la industria o las corrientes acaban contigo. Sin más, no tiene más trascendencia».
Carlangas: «Hay que andar tranquilos y contentos».

4 razones por las que ‘¡A ordenar con Marie Kondo!’ “despierta alegría” y 2 por las que no

6

Marie Kondo ha sido famosa durante varios años en todo el mundo gracias a sus libros superventas ‘La magia del orden’ y ‘La felicidad después del orden’, pero la llegada a Netflix de su serie ‘¡A ordenar con Marie Kondo!’ ha supuesto un verdadero bombazo que ha pillado a todo el mundo por sorpresa. Estos son varios motivos por los que la serie está siendo un éxito, y otros varios por los que podría ser un poco mejor.

Su estreno estratégico el 1 de enero

El estreno de ‘¡A ordenar con Marie Kondo!’ en Netflix no puede haber sido más estratégico ni haber funcionado mejor, ni por otro lado haber tenido más sentido. El 1 de enero es festivo, la gente está aburrida en su casa viendo Netflix o pensando en la ilusión que supone empezar un año nuevo de cero. Entonces llega Marie Kondo y capta tu atención de lleno. Si uno de tus propósitos de año nuevo había sido ser más ordenado u ordenada, si ya el concepto de orden te parece una novedad o si simplemente te acabas de mudar o estás pensando en hacerlo y no sabes cómo doblar una sábana bajera o qué hacer con toda la mierda que has acumulado durante tus años en el instituto, es muy probable que estés viendo esta serie.

La original premisa

El método de organización y orden de Marie Kondo está desarrollado en los libros mencionados, pero las normas básicas son perfectamente accesibles en internet. Sin embargo, verlas aplicadas en pantalla, en el mundo real, es otra cosa. Lo hace mucho más asequible. El método de Kondo se divide en los siguientes apartados: ‘ropa’, ‘libros’, ‘papeles / documentos’, ‘KOMONO’ (cocina, baño, garaje, miscelánea) y finalmente ‘objetos sentimentales’. Las cosas que quieres mantener en tu vida han de “despertar alegría” en ti, si no, debes deshacerte de ellas y seguir adelante. En este método se basa la premisa de ‘¡A ordenar con Marie Kondo!’, que aunque haya gente a que le parezca aburrida, al menos hay que admitir que es original. Es curioso -y a veces bonito- descubrir a qué cosas puede atribuir la gente un valor sentimental, desde un buzón viejo hasta un vestido.

El personaje principal

‘¡A ordenar’ no es un “reality” perfecto por varios motivos, pero ninguno de ellos es Marie Kondo. La japonesa ha llegado a definirse a sí misma como una “fanática del orden” y aunque en ningún momento de la serie se ve una persona perturbada por una posible obsesión con la organización, Kondo sí es todo un personaje, ya un icono cultural que además de caer bien a todo el mundo se presta a imitaciones. Se podría decir que el verdadero protagonista de “¡A ordenar!” es el orden, pero es Kondo. Y normal porque aparte de irradiar carisma es simpática, comprensiva, inteligente y adorable a partes iguales. Es todo lo que falta al canal de Youtube de Bertín Osborne.

Mención especial merece la traductora de Kondo, Marie Iida. No es nada fácil traducir a tiempo real como hace ella y además del japonés al inglés, con todos los matices que hay que tener en cuenta. Es una profesional como la copa de un pino.

Las parejas

La representación demográfica en ¡A ordenar con Marie Kondo! es amplia, de eso no hay duda, y quizá ya estemos en un momento cultural en que no haga falta ni destacarlo. Pero lo que hace interesante a este “reality” es que nunca es tan bonito como puede parecer. En realidad, en algunos casos la interacción entre las parejas llega a ser bastante incómoda. Marie Kondo está ahí para sembrar paz, pero por ejemplo el machismo que se respira en la pareja del primer capítulo es obvia a años luz. Por otro lado, es obvio que no todas las personas involucradas en el “reality” se comprometen de la misma manera con el método de Marie Kondo, algunas parecen reticentes a él, lo cual hace que puedan caer un poco mal.

El ritmo

Sí, la premisa de ‘¡A ordenar con Marie Kondo!’ mola, pero el ritmo de la serie puede llegar a ser lento, hasta el punto que más de una vez me he descubierto dejando la serie de fondo, incluso pasando escenas o dejando capítulos a medio terminar. No son tan interesantes algunas reflexiones de las parejas sobre cuánto han profundizado en sus relaciones después de la visita de Marie Kondo o cómo les ha cambiado la vida descubrir el concepto de las cajas. La serie funciona cuando hay un drama que después se resuelve, como en cualquier serie. Cuando todo es perfecto, incita al “skip”.

¿Y el humor?

La serie es un “reality”, por lo que refleja la vida de las parejas protagonistas, que en ocasiones da lugar a situaciones dramáticas y lacrimógenas. Se echa de menos en ese sentido un poco más de humor. Y es que si la serie fuera española y la emitiera Cuatro, sería muy distinta.

Especial Eurovisión (7 de 42): Alemania dice “sorry for the drama”, pero es demasiado tarde

0

Alemania forma parte del Big 5 de Eurovisión, por lo que se clasifica automáticamente en cada edición del festival. Este año la escogida ha sido ‘Sister’ de S!sters, un dúo de Hannover formado por las cantantes Carlotta Truman y Laurita Spinelli que, como los apellidos de sus integrantes indica, no son hermanas reales.

Por desgracia, S!sters tampoco son las nuevas Sonia y Selena y su canción no está gustando demasiado a los eurofans por varios motivos. En primer lugar, es el típico baladón rompecristales que suena año tras año en el festival sin fallo, pero en este caso no pasaría ni como cara b de un terce single de Leona Lewis. La letra habla sobre dos hermanas que firman la paz tras enemistarse, pero la canción, que contiene el sonido de una caja de música, como aludiendo a la inocencia de esas dos hermanas que una vez fueron niñas, es pura épica inflada sin fondo. De hecho, en la letra una de las “hermanas” declara “sorry for the drama”, lo cual incita a responder: “demasiado tarde”.

Lo peor de la victoria de ‘Sister’ de S!sters en la selección alemana es que esta ha dejado fuera una canción a todas luces muchísimo mejor, ‘Wear Your Love’ de Aly Ryan, que además de contar con una puesta en escena muy visual y llamativa, “muy Kylie” como dice un usuario de nuestros foros, como composición se aproxima a lo espectacular; de hecho, podría ser un buen single de Dua Lipa. ‘Wear Your Love’ no solo es contemporánea sino que además es buena canción. Tampoco estaba nada mal la propuesta de Lilly Among Clouds.

Calificación: 2/10
En los foros de Eurovisión se dice…: “No, si al final Europa se ha propuesto que ganemos Eurovisión este año…” – Raindok
Las casas de apuestas: La canción va 5ª en las apuestas, pero acaba de ser seleccionada.


Natti Natasha / IlumiNatti

57

La dominicana Natti Natasha está presente en dos de las canciones más divertidas de la música latina -o sea, del pop- reciente. Me refiero a la sensual ‘Sin pijama’ junto a Becky G y a ‘No me acuerdo’ junto a Thalía, con uno de los estribillos más tronchantes que pueden haber sonado jamás en plan colectivo en una pista de baile («No me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó»). Entre las 17 pistas de ‘IlumiNatti’ (gran título, en serio), su disco de debut después de ciento diez mil singles y featurings, no ha habido espacio para ninguna de estas dos canciones, pero sí están en espíritu. Lo comprobamos nada más empezar con ‘Era necesario’, en la que sobre una base jamaicana, Natti canta que la de «la foto que te enseñaron con otro no era [ella]».

La nota de prensa que presenta el disco habla de manera reiterada de «empoderamiento femenino» y así, ‘IlumiNatti’ devanea entre la libertad sexual y los mensajes de «yo sola me basto», que aparecen en numerosos temas, como es el caso de ‘Solo mía’ o ‘La mejor versión de mí’. Por su parte, ‘Ya lo sé’ busca otro tipo de masculinidad que el de las cuentas corrientes, los «buenos carros» y las «casas en la playa». La lista oficial de productores -Raphy Pina, Gaby Music, Chris Jeday, Mambo Kingz, DJ Julian, Fortuna, Linkdn, MikeyTone, Magnifico, Dimelo Flow, Joss Favale y Marcos Sánchez- hace que esos mensajes deambulen entre el reggaetón (‘Te lo dije’, con Anitta), la moda tropical (‘Oh Daddy’) y jamaicana (‘No voy a llorar’), el trap (‘Obsesión’) o la bachata (‘Quien sabe’, con efluvios jazz). También hay lugar para la balada, que parece algo impostada para ganar credibilidad como artista. Un sinsentido: creo que me emocionaría más una baladista como Adele en plan diva disco en el próximo ‘Can’t Feel My Face’ que Natti Natasha tratando de hacernos llorar -literal- con ‘La mejor versión de mí’. Mira, puñeta, no me quiten el perreo.

Natti Natasha no aporta muchísimo a ninguno de estos géneros y para muestra ese ‘Pa’ mala yo’ que parece consecuencia de haberse mirado lo más oído de Spotify Spain (‘Lo malo’, ‘Mujer bruja’) a raíz de que Madrid sea la 5º ciudad del mundo que más la escucha. Además, la referencia de Rihanna es demasiado evidente: Natti se parece mucho más a ella que la mismísima Rita Ora. Sin embargo, los 10 singles potenciales que incluye ‘IlumiNatti’ no los consigue cualquiera, y a los que ya son millonarios con la salida del disco, como el sensual ‘Me gusta’, hay que sumar otros potenciales como ‘Oh Daddy’, tan «cool» como una canción de ‘Grease’, el medio orgánico ‘No voy a llorar’ (atención a baterías y piano) o la polivalente ‘Independiente’.

Calificación: 6/10
Lo mejor: ‘Era necesario’, ‘Oh Daddy’, ‘Me gusta’, ‘No voy a llorar’
Te gustará si te gusta: su colega Ozuna, Juan Luis Guerra, Rihanna
Escúchalo: Spotify

R. Kelly, detenido e imputado con 10 delitos de abuso sexual con agravantes

16

R. Kelly ha sido detenido en Chicago, imputado con diez cargos criminales por abuso sexual con agravantes. El cantante ha sido acusado de haber abusado sexualmente de cuatro mujeres menores de edad entre 1998 y 2010, y en algunos casos los abusos contra varias de estas mujeres se habían dado de manera repetida. Esta misma semana, la oposición de Kelly ha presentado una cinta de vídeo en la que el cantante presuntamente aparece practicando sexo con una menor de 14 años. Kelly deberá presentarse ante los tribunales el día 8 de marzo.

La detención de R. Kelly esta noche representa la culminación fatal de todas las acusaciones vertidas contra el cantante que han tenido lugar en los últimos años. En 2017, varias mujeres acusaron al cantante de haberlas retenido contra su voluntad en un “culto sexual” en su casa, poco después de lo cual una mujer denunció al artista por agresión sexual y retención ilegal. A finales de enero varias mujeres acusaron a Kelly de abusos en el documental ‘Surviving R. Kelly’, entre ellas su ex esposa Andrea Kelly.

Esta es la primera vez que R. Kelly es imputado con cargos de abusos sexuales desde que en 2002 fuera arrestado y acusado por 21 delitos de pornografía infantil. Estos cargos se basaban en una cinta de vídeo en la que el cantante presuntamente aparecía practicando sexo con una menor. Kelly fue absuelto de todos los cargos en 2008. Años atrás, el cantante había contraído matrimonio de manera ilegal con la cantante Aaliyah, que entonces contaba con 15 años.

Jai Wolf y su curiosa transición de pop electrónico a pop de guitarras

1

En numerosas ocasiones a lo largo de los últimos años o décadas, hemos visto a artistas que comenzaron dando sus primeros pasos enarbolando una guitarra mutando hacia la electrónica. Lo menos habitual es, en cambio, recorrer el camino inverso, como hace –al menos desde el punto de vista estético– el productor neoyorquino Jai Wolf.

Aunque Sajeeb Saha es bangladesí de nacimiento, ha vivido en Long Island, Nueva York, desde que tenía un año de edad. Por tanto, aunque su primer gran éxito musical bajo el alias Jai Wolf fuera un ‘Indian Summer’ con reminiscencias de folclore indoasiáticos, sus remixes para artistas tan variopintos como Melanie Martinez, Skrillex o Alesso y singles como ‘Like It’s Over’ (con MNDR, a la que devolvió el favor remezclando aquel ‘SWERLK’ con Scissor Sisters) o ‘Starlight’ (con Mr Gabriel) siempre se han movido sobre texturas de synth-pop épico, a medio camino de M83 y ODESZA y la chill-wave de proyectos como Washed Out o Teen Daze.

Pero ahora, tres años después de su EP debut ‘Kindred Spirits’ anuncia un álbum debut que presenta una propuesta sonora tan coherente con aquellos primeros pasos como sorprendente por su acercamiento al indie pop de guitarras. Por ahí parece transitar ‘The Cure to Loneliness’, que verá la luz el próximo 5 de abril en Mom + Pop Music (Poliça, Neon Indian, Sleigh Bells, amén de “hogar” yanqui para Courtney Barnett y Hinds), a tenor de sus suculentos primeros avances.

Semanas atrás, ‘Lose My Mind’ –en el que repite como invitado el australiano Mr Gabriel– obraba ese crossover de guitarras candorosas con sintetizadores y melodías ensoñadores, con una réplica similar –instrumental, esta vez– en su “cara B” ‘Telepathy’. Y, días atrás, volvía a aplicar una fórmula similar en ‘Your Way’, nuevo adelanto de ese disco que cuenta con la participación de Jackson Phillips, revitalizador del indie de escuela C-86 con su proyecto Day Wave. Las tres canciones suponen un enfoque nuevo para el pop electrónico de Jai Wolf, que ojalá adquiera continuidad y consistencia en ‘The Cure to Loneliness’.




Escucha la playlist «Revelación o Timo JENESAISPOP»

La canción del día: Con ‘Adore You’, Jessie Ware y Metronomy celebran el día del amor en la pista de baile

4

Jessie Ware publicó en 2017 su disco más pop, ‘Glasshouse‘. Y como queriéndose alejar lo máximo posible del sonido de singles como ‘Selfish Love’ o ‘Alone’, la cantante británica publicaba recientemente un single sorprendente, un ‘Overnight’ cuyo seductor “groove” onda Chicago house aproximaba a Ware más al sonido de la última Robyn o al de la última Róisín Murphy que al de sus propios discos, tan cargados como han solido estar de atmósferas R&B y soul.

Podía haber en ‘Devotion‘ un hit radicalmente bailable y house como ‘Imagine It Was Us’, pero Ware apuesta ahora por un enfoque mucho más sutil y elegante, también en el single que publicaba previamente al Día de San Valentín, ‘Adore You’. Compuesto y producido junto a Joseph Mount de Metronomy, quien precisamente ha trabajado codo con codo con Robyn en los últimos tiempos, el tema pone al servicio de una melodía tan sensual como siempre un ritmo realmente delicioso, que por su componente sutil y comedido puede tener puntos en común con ese lo-fi house tan en boga en la actualidad.

Confirmando el regreso de Ware al “underground” (muy entre comillas), ‘Adore You’ está mezclada por James Ford de Simian Mobile Disco. Se desconoce el destino de este tema y ‘Overnight’, pero si ambas anticipan un álbum en sus respectivos estilos, podríamos estar ante unos de los lanzamientos pop más interesantes de 2019.

40 años de ‘Heart of Glass’ de Blondie… y 20 de ‘Maria’

37

Este mes de febrero se han cumplido 40 años desde que ‘Heart of Glass’ alcanzara el número 1 de las listas británicas. La canción se había publicado a finales de enero de 1979, pero fue ya en febrero cuando alcanzó la cima de tan influyentes islas y mientras permanecía en el top 1 cerca de todo un mes, uno solo puede imaginarse a Debbie Harry feliz de la vida entonando aquello de «ooh-ooh-ah-ah».

‘Heart of Glass’ hablaba sobre la fragilidad del amor (“el amor es tan confuso, no nos da la paz), inspirándose en lo lírico en las canciones de amor más bobas de los 60 (Blondie ya habían versionado ‘Denis’ el año anterior) y en lo sonoro en la música disco que pegaba en la época. Esa concesión al disco en que habían insistido Debbie Harry y su novio por aquel entonces Chris Stein cabreó a sus fans más rockeros, como recordaba el teclista Jimmy Destri en Rolling Stone. “Solíamos tocar ‘Heart of Glass’ para cabrear a la gente”. De hecho, sorprende recordar que ni siquiera fue el primer single de ‘Parallel Lines’, su disco más celebrado editado en verdad en 1978. Antes de ‘Heart of Glass’, las elecciones fueron ‘Picture This’ y ‘Hanging on the Telephone’ y después de ‘Heart of Glass’ llegarían las igualmente icónicas ‘Sunday Girl’ y la desgarrada ‘One Way or Another’. Sí, era y es un discazo.

Eso sí, Blondie habían hecho versiones disco en vivo con anterioridad y Deborah elogiaba abiertamente su admiración por gente como Giorgio Moroder, indicando que «era comercial, pero es bueno, te dice algo. Es el tipo de música que quiero hacer». En principio llamada ‘Once I Had a Love’, era una maqueta que el grupo escribió en sus inicios pero para la que no terminaban de dar con la forma adecuada, intentándola hacer en plan reggae (su versión de ‘Tide Is High’ saldría después, en 1980), y decantándose al final por el disco, si bien añadiéndole un sabor europeo. En la grabación con Mike Chapman alternaron baterías reales e instrumentos orgánicos con una caja de ritmos de Roland que los chicos compraron en la Avenida 47 de Nueva York, sin duda contribuyendo a la modernidad de su sonido.

‘Heart of Glass’, que tuvo que prescindir de su letra «el amor es un grano en el culo» para poder sonar en la radio, ha trascendido durante generaciones en la imaginería popular a través de múltiples apariciones en películas, las cadenas de videoclips de décadas posteriores o en las tan traídas y llevadas playlists de las plataformas de streaming actuales. En Spotify suma 75 millones de streamings, y en Youtube, casi el doble, 140 millones.

Puede que ‘Heart of Glass’ sea la mejor canción de Blondie, pero es que ‘Maria’ es uno de los mejores «comebacks» de la historia. Después de casi 20 años de sequía, pues era su primer single desde 1982, el primer sencillo de ‘No Exit’ aparecía un 1 de febrero de 1999, conquistando también el número 1 de las listas de Reino Unido, España o Grecia, y un disco de platino en Alemania. El pelotazo no se repitió en las listas americanas, por aquellos tiempos solo preparadas para el pop adolescente, pero es innegable que ‘Maria’ es otra de las canciones más importantes de su repertorio. Su vídeo dirigido por Roman Coppola, subido a Youtube en plan ilegal por una fan y por tanto nunca promocionado, suma 50 millones de reproducciones.

En este caso se trataba de una composición en solitario de Jimmy Destri. Destri era el teclista, pero también había co-escrito ‘Pictures This’ o ‘Atomic’ y aquí se vino arriba totalmente con un tema in crescendo que arranca con guitarras y termina con campanas, si bien haciendo de lo kitsch una virtud. Mención especial merece el espectacular redoble de batería, además de la gran interpretación vocal de Deborah Harry.

La letra habla de una chica a la que admirar, capaz de hacerte «llorar» y de hecho «morir», aunque ella vaya por ahí «como si nada». Curiosamente, Destri estaba aquí hablando de «deseo adolescente» inspirándose en su hija, pero no en su hija Rihanna, sino en otra anterior que ya era adolescente en 1999. Cuenta que su belleza se le había ido de las manos y solía ver a «todos los chicos mirarla boquiabierto». La idea de recurrir a «Ave Maria» era la de ponerla en «un pedestal, como alguien casi sagrado» aunque él no fuera religioso ni creyera en la religión de ninguna forma. Con este tema excelentemente construido entre pre-estribillo, subidón y riffs, Harry lograba alzarse con otro número 1 a los 54 años, en un destino en el que luego no hemos podido ver ni a Madonna ni a Pet Shop Boys.

Hace unos años podíamos hablar con el batería de Blondie, Clem Burke, sobre este mágico comeback: «Cuando nos reformamos a finales de los 90 queríamos hacer nueva música ante todo, esa era la motivación, por eso hicimos ‘No Exit’. Para mí, ‘Maria’ es muy representativa del sonido clásico de Blondie. Hemos hecho rap, reggae, disco… cosas muy distintas, pero para mí la raíz de Blondie está en el pop de los años 60, compararía ‘Maria’ con ‘X Offender’, de hecho. ¿Esperábamos que fuera un éxito? Realmente no teníamos manera de saberlo, pero teníamos muchas ganas y trajes muy chulos para conseguirlo. Eso ayudó, teníamos muy buena ropa, muy buena pinta en aquella época».

Muere a los 78 años la cantante de soul transexual Jackie Shane

1

La cantante de R&B y soul Jackie Shane ha fallecido a los 78 años en su casa de Nashville. Shane fue una de las primeras cantantes de pop transexuales y era conocida por los singles que publicó durante los 60, en especial su versión de ‘Any Other Way’ de William Bell, que fue un pequeño hit en Canadá. En 2017 el sello de Chicago Numero Group reeditó sus canciones en el álbum ‘Any Other Way’, que logró una nominación a Mejor álbum histórico en los Grammys y en el que se incluía su versión de ‘Walking the Dog’ de Rufus Thomas, que Shane llegó a presentar en televisión en 1965.

Nacida en 1940, Shane empezó cantando en una iglesia y se mudó a Canadá en los 60 para actuar, contribuyendo al movimiento Toronto Sound y convirtiéndose en un icono en la ciudad. La cantante llegó a girar con Etta James y recibió ofertas discográficas de Motown y Atlantic, que rechazó, y exhausta de las giras, a principios de los 70 se retiró de la música y regresó a su casa de Nashville para cuidar de su madre. Así, Shane permaneció durante décadas en el semi anonimato, hasta el punto que en los 90 llegó a rumorearse que había muerto.

Shane confirmó su transexualidad en 2017, tras la reedición de ‘Any Other Way’, ya que en los 60 la prensa solía referirse a ella de manera ambigua y ella tampoco confirmó su identidad a ningún medio hasta entonces. Ese mismo año, la cantante habló de sus vivencias en una interesante entrevista con The Guardian cuya lectura recomendamos.

Blueface, número 1 global en los hits virales de Spotify, en el punto de mira por transfobia

3

Blueface es un rapero de 21 años de Los Ángeles que desde hace varios días alberga la canción más popular en la playlist de virales global de Spotify. Lanzada el 18 de febrero, ‘Thotiana’ se acerca a los 69 millones de streamings y acaba de ser reeditada junto a Cardi B y YG. Días atrás era Nicki Minaj quien publicaba un “freestyle” sobre la base de la canción.

Aunque ahora puede que algunos de estos artistas se arrepienta de haber colaborado con Blueface, y es que el rapero está en el punto de mira por unos comentarios tránsfobos que ha hecho en Instagram. HotNewHipHop recoge unos stories ya borrados de Jonathan Porter (así se llama el músico) en los que asegura que una mujer transexual le ha ofrecido sexo a través de unos mensajes privados. Blueface se dirige a esta mujer con el pronombre “it” (que en inglés designa objetos inanimados) y escribe a sus fans: “estáis como una cabra si creéis que me he liado con esta “tranny”).

En otro mensaje de Instagram, Blueface asegura que la mujer “ha intentado que viera todos esos vídeos de felaciones”, apuntando: “pero todo eso no va pasar, por lo que a mí me respecta yo soy un chico”. Después de los comentarios homófobos de Migos, parece que algunas estrellas del rap en Estados Unidos siguen brillando por sus éxitos… y también por su falta de sensibilidad con la comunidad LGBT.

Black Eyed Peas, Iggy Pop, Die Antwoord, Bastille, Rosalía, Vetusta Morla, Guetta… a O Son Do Camiño 2019

6

El festival gallego O Son do Camiño sorprendió en 2018 agotando los 20.000 abonos de su primera edición en tan solo 2 horas, con la ayuda de un cartel que incluía la presencia de artistas internacionales de primera línea como The Killers, Franz Ferdinand, Lenny Kravitz, Jamiroquai, Two Door Cinema Club o Martin Garrix. En un comunicado posterior, el festival respondía a las críticas por el supuesto mal funcionamiento del sistema de compra de entradas, asegurando que la demanda había sido “400%” superior a la esperada.

Tras el éxito de esta primera edición, O Son do Camiño vuelve en 2019, en concreto los días 13, 14 y 14 de julio, con una segunda edición que volverá a celebrarse en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela. El cartel ha sido revelado casi al completo y en él destacan los nombres de Black Eyed Peas (su nuevo disco como trío, ‘MASTERS OF THE SUN VOL. 1’, salió en octubre), Iggy Pop, Die Antwoord, Rosalía, Vetusta Morla, Richard Ashcroft, Bastille, Bloc Party (que tocarán ‘Silent Alarm’) o David Guetta.

Por O Son Do Camiño pasarán también Dimitri Vegas & Like Mike, The Hives, los prometedores Alice Wonder, W&W, Beret, Ayax y Prok, Graveyard, Royal Republic, Bad Gyal, Second, Varry Brava, ELYELLA, Shinova, Full, Kitai, Molina Molina, Iván Ferreiro, Eme Dj, Hard GZ, Igloo, Mordem, Marem Ladson, Baiuca, Familia Caamagno y Ortiga. Los abonos se ponen a la venta el miércoles 27 de febrero a las 12.00 horas a un precio especial de lanzamiento de 49 euros + gastos.

SWMRS traen a Barcelona sus hits entre el riot grrrl y el punk dosmilero

0

Si algo caracteriza la música en el siglo XXI es que cada vez es más difícil discernir, a simple escucha, si un grupo es nuevo o viejo. Los horizontes temporales están más difusos que nunca. Por ejemplo, los primeros acordes de ‘April in Houston’ de SWMRS podrían haber surgido a principios de la década pasada, en una canción de Blink-182, pero son en realidad de un joven grupo de Oakland llamado SWMRS, que en esta misma canción proclaman: “la música moderna me pone enfermo”. Este sábado 23 de febrero, su manifiesto llegará a la sala Razzmatazz de Barcelona. Entradas, aquí.

Con millones de reproducciones en las plataformas de streaming, SWMRS no son unos desconocidos, pues aparte que uno de sus integrantes, Joey Armstrong, sea hijo de Billy Joe Armstrong de Green Day, los chicos han sido capaces de componer un buen puñado de hitazos punk-rock como ‘Berkeley’s on Fire’, ‘Trashbag Baby’, ‘Lose It’ o ‘Miley’, -dedicada a la autora de ‘We Can’t Stop’- que han conquistado a un público millonario. Su debut de 2016, ‘Drive North’, era una sucesión de perdigones entre el beach rock, el punk-pop dosmilero y el garage rock, en el que se sucedían estribillos tan coreables como los de ‘D’You Have a Car’ o ‘Palm Trees’.

Aunque si algo caracteriza a SWMRS más que sus influencias musicales, es el hecho que sus integrantes se hayan criado en un entorno progresista. Rolling Stone ha escrito que la filosofía del grupo se encuentra “más cerca de Kathleen Hanna que de Henry Rollins” y el grupo reconoce el movimiento riot grrrl como una de sus mayores influencias, algo que es muy evidente en su música. Visto lo visto, si el siglo XXI tiene que recuperar un sonido, ¿por qué no va a ser este si además viene acompañado de canciones tan vibrantes como las de SWMRS?

Woody Allen volverá a trabajar con Mediapro y podría rodar su próximo filme en San Sebastián

21

Woody Allen volverá a España este verano para actuar en Noches del Botánico junto a su banda de jazz. Y esta no será la única noticia del año que relacione a Allen con España, pues El País confirma que el director ha vuelto a asociarse con la productora barcelonesa Mediapro para la producción de su próxima película, que se rodaría en parte en San Sebastián. Allen ya trabajó con Mediapro en ‘Vicky Cristina Barcelona‘ (que se rodó en la capital catalana) y ‘Midnight in Paris‘.

Tal y como recoge El País citando declaraciones de Ernesto Gasco, teniente de alcalde de San Sebastián, hoy viernes miembros de Mediapro se reunirán con la Film Comission San Sebastián-Gipuzkoa para estudiar las “posibilidades de rodar la película en San Sebastián y en Gipuzkoa” y averiguar si la ciudad ofrece las “condiciones generales” óptimas para ester rodaje. Al menos San Sebastián podría ser “uno de los escenarios principales” de esta cinta aún sin título ni nombre y para la que Allen apenas habría empezado a escribir un guion.

Allen buscará así abrir una página nueva en su filmografía, mientras se resuelve su pleito con Amazon Studios, a los que acaba de demandar por 68 millones de dólares por no estrenar las películas que ha realizado con ellos, entre ellas ‘A Rainy Day in New York’, finalizada hace meses. Las acusaciones de abuso sexual contra Allen por parte su hija Dylan Farrow, que Allen considera “sin fundamento”, serían el motivo de la paralización de estos proyectos.

Miley Cyrus dice que su próximo disco será como ella, “sin género”

18

Miley Cyrus ha triunfado recientemente (sobre todo en Reino Unido) con ‘Nothing Breaks Like a Heart’, su single junto a Mark Ronson co-producido por Jamie xx, que veía la luz el pasado mes de noviembre. En los meses posteriores, la autora de ‘Younger Now’ se ha marcado un viral navideño, se ha casado con Liam Hemsworth y ha actuado en los Grammys.

Mientras tanto, Cyrus trabaja en su próximo disco y sobre él ha hablado en una entrevista con Vanity Fair. La cantante ha dicho que el álbum será un “mosaico de todas las cosas que he sido en el pasado”, por lo que contendrá tanto “elementos psicodélicos” como “elementos de pop” y también “canciones que tiran más hacia el hip-hop”. Cyrus apunta que “de la misma manera que me gusta no tener género (“gender-less”), creo que el disco será también sin género” (en sus palabras, “genre-less”).

Cyrus no ha compartido demasiados detalles adicionales sobre su próximo trabajo, aunque sí ha dicho que planea lanzar algo “para el verano”. En cuanto a sus posibles colaboradores, se ha visto a Cyrus en el estudio además de con Mark Ronson, con los productores Andrew Wyatt y Mike Will Made It y también con Alicia Keys, así como con la cantante finesa ALMA.