Inicio Blog Página 33

Hayley Williams / Ego Death At A Bachelorette Party

Un día de verano, sin que nadie lo esperara, Hayley Williams lanzó 17 singles de golpe. Aparentemente, no formaban parte de ningún disco, o al menos, en aquel momento la líder de Paramore no quería que se percibiese de esa manera. Mediante este modelo, los fans podían hacerse sus propias playlists, alterando el orden de las canciones a su gusto o incluso prescindiendo de las que no les gustaban. Con esto la artista parecía preguntarse si sigue teniendo algún sentido el formato álbum en 2025 y, por encima de todo, ¿qué es un álbum?

No es la primera vez que Williams emplea métodos poco convencionales para promocionar su música en solitario. De hecho, su debut ‘Petals for Armor’ fue lanzado en tres tandas, con cinco canciones en cada una; mientras que su sucesor, ‘Flowers for Vases / descansos’ llegó al completo por sorpresa.

‘Ego Death At A Bachelorette Party’ es el título de su tercer trabajo, presentado oficialmente como un disco varias semanas después de aquella ristra de sencillos sueltos, añadiendo ahora una nueva canción (y a juzgar por su post de Instagram, quedan dos más). ¿Por qué ahora y por qué así? Solo Hayley sabe lo que estaba buscando con una promoción tan extraña y anticlimática de un proyecto que merecía mucho más mimo. Es más, varias de sus mejores canciones en solitario las encontramos aquí.

A pesar de su longitud, una de las principales virtudes es que la secuencia fluye con sorprendente soltura -otro motivo por el que es importante que las canciones nos lleguen en un orden pensado- gracias a una producción cuidadísima y sofisticada. Además, a Williams nunca le da miedo probar cosas nuevas en su música. Por ejemplo, la inclusión de los efectos vocales en algunas canciones, que aporta una capa de extrañeza que las eleva a una dimensión mayor. Como en los versos de ‘Glum’, un tema que, como muchos de los que encontramos en el disco y en toda la carrera de Williams y Paramore, explora un sentimiento de vacío existencial, de total desconexión con el mundo. En cambio, en su gran estribillo se despoja de distorsiones y su voz se escucha cristalina, apasionada.

El Autotune también aparece en el pop rock de la irónica ‘Hard’, que juega con la idea de la masculinidad tóxica que lo impregna todo. “I can’t get soft cause I’m too hard (No puedo ser blanda, porque soy muy dura)” solo puede ser una juguetona referencia al miembro viril, ya que después reconoce “me casé en botas de combate, solo escuchaba música ‘de testosterona’, tuve que matar mi feminidad para hacerlo”. Este tipo de humor negro, aparece mucho a lo largo del álbum, a veces de manera genial, como en ‘Discovery Channel’, una sombría canción sobre el dolor de una ruptura y el deseo primario que permanece pese a todo. Williams toma prestado el gamberro y divertido estribillo de ‘The Bad Touch’ de Bloodhound Gang y lo convierte en algo anhelante y apesadumbrado.

Hay muchos géneros y estilos dentro de ‘Ego Death’, muchos de ellos ya transitados por la artista a lo largo de su carrera, pero aquí adquieren un cariz diferente. Pese a la variedad, hay un sentido de cohesión que une a todas estas canciones con enorme solidez. El trip-hop, un sonido que parece estar de vuelta, atraviesa muchas de las producciones, a veces de forma más tímida (el corte titular, ‘Zissou’), otras totalmente directa (la inquietante y muy 90s ‘Negative Self Talk’ o en la anticristiana ‘True Believer’). Esta última es especialmente relevante en la carrera de la artista, ya que la religión de una manera u otra siempre ha formado una parte importante de su vida habiendo crecido en el seno de una familia muy cristiana de Misisipi. Aquí, Williams está desencantada con todo, sobre todo con la intolerancia y el racismo que la devoción a veces trae consigo: “Dicen que Jesús es el camino, pero le ponen una cara blanca para no tener que rezar a alguien que consideran inferior a ellos”.

Williams siempre ha sido una excelente letrista y aquí vuelve a demostrarlo, sobre todo en los versos aparentemente más sencillos, que en muy pocas palabras crean sentimientos poderosos. En la luminosa ‘Love Me Different’, se siente por fin preparada para amar de nuevo (“Y sé que probablemente te dices a ti mismo que nadie me va a querer como tú. Y sé que probablemente tengas razón, pero alguien me va a querer de otra manera. Y quiero que me quieran de otra manera”).

En la espectacular ‘Mirtazapine’, una oda grunge al antidepresivo, la artista transmite un mundo con un simple “Mirtazapine, me haces comer, me haces dormir, me haces soñar”. O en el maravilloso cierre (al menos de momento) que es ‘Parachute’, en un solo verso desmonta todas sus ilusiones románticas con una honestidad que desarma: “Pensé que ibas a agarrarme, nunca dejé de caer por ti, ahora ya lo sé, nunca me dejes salir de casa sin un paracaídas”.

Este gran viaje a la psique de Hayley Williams que es ‘Ego Death At A Bachelorette Party’, donde se abre en canal hablando de sus experiencias con la depresión y sobre relaciones fallidas, no está exento de algún traspiés (la desubicada ‘Brotherly Hate’, principalmente), pero en su mayoría, es un recorrido fascinante y mucho más valioso de lo que parecía en una primera y caótica toma de contacto. Cuando salieron las 17 canciones sueltas era difícil ver lo que la artista quería decir con ellas. Ahora, está todo mucho más claro. Pasen, y escuchen.

Los mejores «Vídeos del Año de MTV» según Billboard

1

A la espera de que este fin de semana se celebre una nueva entrega de los Premios MTV, Billboard ha elaborado uno de esos rankings que tanto dan que hablar, votados por sus críticos. Han cogido los 41 vídeos que han ganado la categoría principal de MTV, esto es, el Vídeo del Año, y han elaborado un top 41 en el que los valoran del peor al mejor.

Billboard recuerda que hay muchos artistas de primer nivel que jamás ganaron este premio, como Michael Jackson, Nirvana o Drake. También castiga duramente con la última posición ‘Mirrors’ de Justin Timberlake, por ser demasiado largo; o ‘Firework’ de Katy Perry, con la penúltima, por tener poco «replay value».

‘Bad Blood’ de Taylor Swift también aparece en mala posición, porque aseguran que la artista mejoraría su cualidad blockbuster 10 años después en ‘Eras Tour’. Tampoco ha habido suerte para ‘Ray of Light’ de Madonna, de la cual indican que aquí parece «una actriz secundaria» a diferencia de en otros vídeos. Igualmente denostados han sido ‘Wrecking Ball’ de Miley Cyrus o «Montero» de Lil Nas X.

En el top 20 encontramos ‘All Too Well’ de Taylor Swift, ‘Virtual Insanity’ de Jamiroquai o ‘Nothing Compares 2 U’ de Sinéad O’Connor.

Los ganadores del top 10 han sido, entre otros, el clásico ‘Sledgehammer’ de Peter Gabriel, dos vídeos de Beyoncé marcados por su carácter social, clásicos de los 90 como ‘Tonight, Tonight’, ‘Jeremy’ y ‘Losing My Religion’; ‘Bad Romance’ de Lady Gaga, por haber «logrado en 18 meses lo que a otros artistas les lleva años»; y sobre todo ‘We Found Love’.

La obra de Calvin Harris con Rihanna ha sido elegida mejor Vídeo del Año por ser «romántico, estimulante, aterrador, paralizante, catártico, afirmar la vida, desafiar la muerte y alterar la percepción». Así les ha quedado el top 10:

1.-Rihanna, ft Calvin Harris / We Found Love
2.-Peter Gabriel / Sledgehammer
3.-Beyoncé / Single Ladies
4.-Pearl Jam / Jeremy
5.-Lady Gaga / Bad Romance
6.-Don Henley / The Boys of Summer
7.-R.E.M. / Losing My Religion
8.-Missy Elliott / Work It
9.-Beyoncé / Formation
10.-Smashing Pumpkins / Tonight, Tonight

Patrick Wolf: «La IA es el síntoma perfecto de la enfermedad de la industria musical»

1

Patrick Wolf nos encadiló por completo con la práctica totalidad de álbumes que sacó entre 2003 y 2011, a destacar ‘The Magic Position’. El multiinstrumentista nos regalaba una música de fábula llena de magia, que pululaba entre la Björk de ‘Homogenic’ y el pop de cámara de Sufjan Stevens.

Un buen día se lo tragó la tierra, tras alguna que otra actuación errática, y este año ha vuelto con su primer álbum en 10 años, ‘Crying the Neck‘. A finales del pasado mes de julio tuve la suerte de hablar con él por teléfono. Tenía un poco de miedo por lo que me iba a encontrar, por un fallo técnico le tuve esperando 15 minutos y aun así me encontré una de las conversaciones más afables y enriquecedoras que recuerdo de los últimos meses. El 3 de diciembre tendremos la suerte de poder verle en el Teatro Lara de Madrid, de mano del Primavera Sound. Últimas entradas, aquí.

Antes de nada, ¿cómo estás?
Estoy bien, es verano. Vivo cerca del mar. Cada día es un día de playa y de escribir. Está siendo un verano muy productivo y feliz, de momento.
Me alegro de oírlo, porque durante muchos años no hemos sabido nada de ti. ¿Vives en la playa o estás de vacaciones?
Vivo en una pequeña casa al este del todo de Inglaterra, casi donde ves Francia en los mapas. Vivo en un pueblo muy pequeño, tengo un jardín, dos gatos y un estudio. Dejé Londres hace 4 años.

¿Cómo ha sido cerrar un proyecto nuevo, que ya no es un EP, después de tanto tiempo?
Me había olvidado de lo agotador que es terminar el proceso de mezcla o el propio proceso de terminar un álbum, con el detalle que le pongo a la producción. Al final, casi no podía ni andar. Dormía muy poco y pasé mucho tiempo entre Londres y mi estudio. Así que el aspecto físico fue bastante intenso. Pero también me había olvidado de la recompensa. La sensación de culminación es realmente mágica. Es una especie de alquimia. Convertir algo que sale de tu imaginación en algo físico que literalmente puedes entregar al mundo en mano es algo extraño. No me ha pasado tantas veces en la vida, así que es muy especial cuando sucede.

Has mencionado la palabra «detalles». Se me había olvidado a mí también la cantidad de detalles que podía haber en un disco de folk de los 2000 como los tuyos o los de Sufjan Stevens. Cuánto ha cambiado la música, ¿no?
La verdad es que no presto atención a lo que hace otra gente.

Es la sensación que me ha dado totalmente oyendo tu álbum: Patrick Wolf no escucha la música de hoy en día.
(risas) Conozco a los artistas que me influyeron de joven. Al grabar un álbum, tengo una determinación muy importante: no escuchar nada de lo que se está publicando actualmente. A veces oigo algo de pop. Si sé que no me va a influir, como el último álbum de Marina, lo disfruto mucho. Siempre he pensado que escuchar mucha música pop no afecta realmente mi trabajo. Sí puedo escuchar música pop, pero en cuanto a otros músicos y gente de mis contemporáneos que publica… hace años que no escucho el disco de otra persona de esa manera.

Pero también tiene sentido que menciones a Marina, porque su pop es diferente, en arreglos, melodías… Quizá por eso la has mencionado a ella.
Sí, ella siempre nos entrega un mundo particular, y se compromete con él por completo. Tiene una imaginación brillante y una gran convicción. Creo que es realmente fascinante. Y divertida. Está bien ser entretenido por alguien inteligente, ya sabes.

«Estaría bien ser entretenido por alguien inteligente (…) Aunque la música pop no tiene por qué ser inteligente»

(risas) Vale, no te voy a preguntar quién NO es inteligente.
Estaría aquí horas. Aunque la música pop no tiene por qué ser inteligente. Hace poco estuve en España y me fascinó. Fui solo a un bar gay donde solo ponían música española. Estoy aprendiendo español de nuevo porque lo aprendí cuando era más joven, y la temática de las canciones es muy diferente al pop en inglés. Me fascinó que muchos temas trataran sobre mujeres oprimidas, sobre venganza, sobre ser una zorra y todos esos temas tan interesantes que, en mi opinión, no se ven en la música de Estados Unidos ni Inglaterra. Quizás Lady Gaga podría ir por ahí, pero no sé… Creo que en otras culturas la gente permite que la música pop tenga más fantasía, sea más narrativa y más emocionante. Pero bueno, ya no me considero un músico pop. La palabra pop significa popular. Yo nunca he sido tan popular y creo que me encuentro en una especie de mundo contracultural, lo cual me parece muy bien. No creo que haya hecho ningún esfuerzo para ser popular, aunque he estado en un sello importante.

Entiendo que no te veas como un músico de pop. En cuanto a España, estamos yendo mucho hacia nuestra tradición. ¿Qué ciudad visitaste?
Primero estuve en Málaga y terminé en Torremolinos. Quería ir para ver el trabajo de Moreno Villa. Era mi cumpleaños, y quería bucear en la música española. Me lo pasé muy bien. Descubrí muchos músicos.

Torremolinos es muy jevi. Yo no sé si es un sitio al que la gente vaya, específicamente, a conocer músicos.
La cosa es que dejé de beber hace cinco años, así que me contentaba con escuchar música española y tomarme una Fanta de Limón, como si volviera a ser adolescente. Supongo que ahora tengo una motivación diferente para salir de fiesta a la de la mayoría, porque no me gusta el alcohol ni las drogas. Así que buscaba esa canción pop española que me hiciera pensar o que me hablara algún chico guapo español random. Es algo muy inocente y maravilloso para mí ahora mismo. Así que creo que he visto una cara de Torremolinos diferente a la de la mayoría.

Primero de todo, enhorabuena por tus 5 años sobrio. A ver si tomo nota.
Es algo que está ahí para ti, si quieres. Es duro, pero no imposible.

«Cuando bebía no tenía confianza en mí mismo, ni autoestima ni ambición. Y si no tienes esas tres cosas, no puedes estar en la industria musical»

¿Cómo ha nutrido tu álbum dejar de beber?
Creo que me dio la capacidad de terminarlo. La lista es larga, pero hay relación entre el día en que empecé a estar sobrio y el día en que lancé mi primer EP después de 10 años. Cuando bebía no tenía confianza en mí mismo, ni autoestima ni ambición. Y si no tienes esas tres cosas, no puedes estar en la industria de la música. Necesitas confianza, autoestima y ambición, y no tenía ninguna de las tres cuando toqué fondo. Dejé de leer durante 6 años. Ahora estoy en mejor forma física que nunca. Estoy leyendo filosofía. Me habría parecido muy aburrido cuando bebía.

Mi mente y mi cuerpo están en su mejor momento desde que tenía 15 años. Y eso es gracias a que dejé las drogas y el alcohol. En cuanto al álbum en sí, eso no está ahí del todo, porque me llevó varios años hacer ‘Crying the Neck’. Las lecciones que estaba aprendiendo eran demasiado actuales como para plasmarlas en música que durara para siempre. Estoy esperando, supongo que en los próximos dos álbumes hablaré mucho más de eso. Aunque hay algunos momentos, como cuando en ‘Jupiter’ hablo de llevar «90 días en esta tierra»: son los primeros 90 días sin drogas. Y reconoce una sensación de decadencia y podredumbre que se había apoderado de mi vida y que comparo con la muerte de mi madre. Hubo muchas muertes llamando a mi puerta y tuve que como que mudarme de casa, ¿sabes?

¿Hay una sensación de resurrección o de liberación? En ‘Dies Irae’ dices algo así como «aún no es tu funeral».
Me gusta que se interprete así, como cuando empiezo el disco con ‘Recolver’, la gente ha entendido ‘Recover’, y Recolver es en verdad un sitio. Esa canción la escribí sobre alguien que sabía que iba a morir. Los dos lo sabíamos y lo que estoy diciendo es «aún no, tenemos esta noche, tenemos mañana, todavía tenemos tiempo, no es tu funeral aún». De alguna manera, las canciones que canto sobre la muerte de mi madre son también quizá sobre mí: aún no estoy muerto. ¿Hay tiempo aún para cambiar? ¿Todavía hay tiempo para volver a la vida? Esa frase de «volver a la vida» sale mucho en el disco porque puedes estar muerto en vida. Y tienes que elegir entre volver a la vida o esperar algún milagro. Y los milagros no pasan a menudo, así que tienes que crear tu propio milagro.

A fin de cuentas, ¿crees que es un disco agridulce o triste? ¿Un disco de aceptación?
Me parece muy raro que haya gente que diga que le da mucha esperanza. Pero creo que es ese tipo de esperanza que surge al reconocer la tristeza, la miseria y la pérdida. Espero que sea un álbum sanador. Pero creo que el álbum aún no ha llegado a un público amplio, todavía está muy adentro. No tengo presupuesto para marketing. Con cada entrevista que hago, 10 personas más lo escuchan. Si llegara a una audiencia amplia, me gustaría que fuera reconociendo la sensación de pérdida y decadencia cultural que hemos vivido en los últimos 5 años. Creo que funciona a un pequeño nivel para alguien que ha experimentado la muerte de una persona o se está recuperando de algo. Pero creo que debería funcionar como un hechizo que hiciera reconocer a la gente su miseria, pérdida y decadencia, para volver a empezar otra vez, y escoger vivir.

«Si este disco llegara a una audiencia amplia, me gustaría que fuera reconociendo la sensación de pérdida y decadencia cultural que hemos visto en los últimos 5 años»

¿Cómo ha evolucionado la música en estos 10 años desde tu último disco?
¿Ha evolucionado o involucionado? Mira, ha dado ya la vuelta y yo ya encuentro la IA interesante porque es el síntoma perfecto de la enfermedad. La enfermedad de la música siendo menos y menos sagrada, en favor de la música adulterada genéticamente. Ya sabes, cómo la mayoría de las canciones en el top 10 están escritas por 25 personas.

Ya, es surrealista.
Para mí es como tomar algo tan hermoso como un tomate y llevarlo a un laboratorio científico y preguntarse: «¿Cómo podemos mejorarlo?». Bueno, es que el tomate siempre ha sido precioso. Sólo necesita que le dé el sol, agua y tierra. Pero no: tenemos que enviarlo al laboratorio, copiarlo, coger su ADN, hacerlo más grande y crearlo. En este punto, podríamos simplemente dejar la música pop en manos de la IA, porque ahí es donde ha llegado la modificación genética. Así que creo que el público general no distinguirá entre IA y artista. Del mismo modo, no entenderá que esta canción de un artista, en verdad fue compuesta por 25 personas y ha pasado por un gasto de marketing de un millón de libras. El público general no lo sabe y no le importa. Es solo algo secundario.

Por otro lado, siempre hay gente obsesionada con el carácter humano de la música y con la parte física del objeto. Así que dejemos que el público generalista tenga su IA, su música adulterada genéticamente, solo para luego podamos volver a una aproximación más humana de la música, que es lo que queremos todos. No todos, pero sí me he dado cuenta de que hay gente que ama la música, el arte, la historia y la humanidad detrás. Y luego está el público generalista (risas) Pero vamos a dárselo. Dejemos que tomen la industria de la música, o mejor, la industria del entretenimiento. Porque no es realmente una industria de la música.

«Esto ha dado ya la vuelta y yo ya encuentro la IA interesante porque es el síntoma perfecto de la enfermedad»

Recuerdo estar en un concierto tuyo en Madrid, en el Nasti, pequeñísimo, presentando tus primeras canciones. Estabas exultante, se te veía súper feliz. Me he preguntado muchas veces todos estos años, ¿cuándo empezó a irte mal?
¿Cuando nací?

(risas) No, al menos en ese concierto parecías muy feliz. Fue increíble, de verdad.
Probablemente estás hablando de cuando tenía unos 22 años, y aún no había experimentado la decepción, ni la fama, ni la adicción, ni la enfermedad mental, ni el abuso financiero de mis mánagers. Te he hecho el chiste sobre si fue cuando nací, pero hablando en serio, mi visión de la vida es como si todas esas cosas que acabo de mencionar me hubieran llevado a este punto, a hacer este álbum, a sentarme aquí al fondo de mi jardín en este estudio con mis dos gatos, a esta vida que tengo ahora y al futuro que me espera. Así que entiendo que nada salió mal. Todo salió exactamente como estaba planeado. Aquí es donde debo estar. Si me hubiera muerto, sí que podríamos preguntarnos cuándo salió todo mal, pero a cualquiera que lea este artículo, le puedo decir que no siga la narrativa: si aún tienes un mañana, entonces nada ha salido mal. Probablemente estés exactamente donde necesites estar, pero no necesariamente donde quieres estar. Y son dos cosas completamente diferentes.

Una pregunta más, sobre la gira. ¿Hay alguna canción de tus viejos hits que te dé pereza cantar o que sí tengas ganas de hacer, especialmente?
Creo que en alguno de los últimos 40 shows no he tocado ‘The Magic Position’. Pero creo que siempre tocaré esa canción porque siempre ha cuidado de mí. Me ha privado de la mendicidad. Tengo que respetarla y respetar cuán querida es. Hay una parte de mí al hacer giras que siempre respeta las canciones importantes para la gente. Y lo bueno es que yo no odio esas canciones en absoluto.

‘The Childcatcher’ es quizá la única que nunca he encontrado apropiado cantar, no creo que sea apropiada para mi edad o mi experiencia. ‘Battle’ de ‘The Bachelor’ me parece realmente tonta. Cuando hago el Patreon una vez al mes, ves en tiempo real lo que quiere la gente y te dicen «esta canción significa algo para mí a causa de X, Y o Z». Y yo pienso: «ok». Creo que nunca debería sacar una canción de mi catálogo porque nunca se sabe. De repente llega alguien y te dice que la cara B más oscura que tengas, que te parecía la cosa más estúpida que hayas escrito, le ha impedido suicidarse. No puedes sacar nada de tu catálogo. Una vez que está en el mundo, ya no es solo cosa tuya.

Radiohead confirman 4 fechas en Madrid este otoño

1

Los rumores de una gira europea de Radiohead se han hecho realidad. Durante los últimos meses, las pistas sobre la vuelta de la banda británica a la carretera se han sucedido con bastante solidez. Esta semana, unos flyers recogidos por los fans del grupo apuntaban a que Radiohead estarán este noviembre en Madrid y cuatro ciudades europeas más. Algo que ha sido confirmado finalmente por la banda en redes.

El tour comenzará en Madrid. Las entradas solo se podrán comprar a través de radiohead.com. El registro empezará el 5 de septiembre a las 10am BST / 11am CEST, durando hasta el domingo 7 de septiembre.

Estos serán los primeros conciertos de Radiohead en 7 años. Los shows madrileños se celebrarán los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre de este año en el Movistar Arena. Intuíamos que era cierto porque no había ningún concierto programado en el recinto para esas fechas, según la página web oficial.

La noticia llega después de la inauguración de una nueva sociedad de responsabilidad limitada con el nombre de RHEUK25, lo cual en el pasado siempre ha significado la salida de un disco o el anuncio de una gira. Ahora, lo que falta es el disco.

Conciertos de Radiohead en 2025
11/4 Madrid, Spain @ Movistar Arena
11/5 Madrid, Spain @ Movistar Arena
11/7 Madrid, Spain @ Movistar Arena
11/8 Madrid, Spain @ Movistar Arena
11/14 Bologna, Italy @ Unipol Arena
11/15 Bologna, Italy @ Unipol Arena
11/17 Bologna, Italy @ Unipol Arena
11/18 Bologna, Italy @ Unipol Arena
11/21 London, UK @ The O2
11/22 London, UK @ The O2
11/24 London, UK @ The O2
11/25 London, UK @ The O2
12/1 Copenhagen, Denmark @ Royal Arena
12/2 Copenhagen, Denmark @ Royal Arena
12/4 Copenhagen, Denmark @ Royal Arena
12/5 Copenhagen, Denmark @ Royal Arena
12/8 Berlin, Germany @ Uber Arena
12/9 Berlin, Germany @ Uber Arena
12/11 Berlin, Germany @ Uber Arena
12/12 Berlin, Germany @ Uber Arena

Madrid
byu/SurDno inradiohead

I think it’s real – London dates
byu/fluffyargon inradiohead

La rave de Kneecap, un Orbital y una Derry Girl

2

Kneecap han sido noticia este verano porque su apoyo a Palestina y su condena al Ejército de Israel le está costando un juicio por terrorismo a uno de sus miembros. Recientemente, Mo Chara fue recibido como un héroe cuando acudió a declarar en los juzgados.

Por supuesto su carrera musical continúa tras su álbum ‘Fine Art’, que presentaron con enorme éxito en Bilbao BBK Live y volverán a hacer este otoño en Europa, sin parada en España, y con casi todo agotado. El 10 de octubre publicarán un single de doble cara A que incluirá el ya conocido ‘THE RECAP’ que estrenaron en Glastonbury, y este ‘Sayōnara’ que es la Canción del Día hoy.

‘Sayōnara’ es una colaboración con Paul Hartnoll, conocido por ser un pionero de la electrónica noventera a través de su banda Orbital. Así, la producción es un taladro de beats y sintes que pululan entre el trance y la cultura rave, de la que tanto se ha hablado este año a raíz de la película ‘Sirat’. Se ha buscado realizar un homenaje a la escena de Belfast durante los años 90.

PIAS España nos pasa la traducción de esta letra de la banda irlandesa al inglés, en lo que parece un himno de liberación sobre «subir el bajo más y más alto», «quitarnos los tops y entregarnos al trance» o «bailar hasta por la mañana desde el principio de la noche». Dice, también: «no importa la policía, les pagaremos por adelantado».

Además, su vídeo dirigido por Finn Keenan y protagonizado por Jamie Lee 0’Donnell de la recomendable serie de comedia ‘Derry Girls‘, cumple. O’Donnell interpreta a una oficinista, un poco aburrida en su presentación de informes y gráficos, hasta que empieza a ver encajes y arneses entre sus compañeros de trabajo.

La actriz ha dicho que el rodaje fue muy divertido y que es muy fan de Kneecap. En el vídeo aparece un plano en que conduce un todoterreno con la pintada «Free Mo Chara», el gran grito de guerra para su liberación de cargos.

El director ha recordado que las raves eran espacios a los que «católicos y protestantes iban a bailar juntos», por lo que para ellos es un símbolo de hermandad. Gracias a Jerome en el foro de novedades por el aviso.

Lady Gaga estrena vídeo de Tim Burton; y deluxe de ‘Mayhem’

0

Hoy mismo se estrena la segunda parte de la segunda temporada de ‘Miércoles’ y, con ella, la nueva canción de Lady Gaga para la serie: ‘The Dead Dance’. Se cerrará así un bonito círculo que comenzó cuando el viejo tema de la artista ‘Bloody Mary’ se viralizó en redes con un baile de Miércoles, que en la serie en verdad tenía lugar con otra canción de The Cramps.

En el fondo, siempre tuvo sentido esta relación, pues Lady Gaga ha usado tradicionalmente imaginería de película de terror, por ejemplo en ‘Paparazzi’ o en ‘Born this Way’.

‘The Dead Dance’ está escrita por Gaga junto al equipo de ‘Mayhem’, involucrando principalmente a Andrew Watt y Cirkut. Se trata de un tema de corte disco que encajaría en la segunda parte de su último álbum, más o menos en torno a ‘Zombieboy’, aunque no está muy claro que encierre más posibilidades comerciales que esta.

Actualización: De hecho, desde hoy se ha publicado una versión deluxe de ‘Mayhem’ que integra ‘The Dead Dance’ justo después de ‘Zombieboy’. También aparecen otros dos bonus: ‘Can’t Stop the High’ como pista 5, y ‘Kill for Love’ como pista 13. Sigue inédita ‘All I Need Is Time‘, dedicada a su prometido.

Tim Burton dirige el vídeo de ‘The Dead Dance’, con mejor fotografía que narrativa, casi siempre en blanco y negro. El ritmo disco produce una coreografía en un entorno siniestro, de nuevo, casando con la estética de lo que hemos visto en la gira ‘Mayhem’. Opina en nuestro foro de Lady Gaga.

El mes pasado, Gaga era vista reunida con Tim Burton en Ciudad de México, según informaron varios medios. Ambos se encontraban visitando la famosa Isla de las Muñecas, un enclave conocido por las cientos de muñecas deterioriadas que se encuentran colgadas por la zona. Finalmente han resultado las protagonistas secundarias de este videoclip.

El lanzamiento coincide con la aparición de la artista en la serie, interpretando a la «legendaria profesora de Nevermore Rosaline Rotwood». El Mayhem Ball Tour llegará a España los días 28, 29 y 31 de octubre, con paradas en Barcelona que coincidirán, casualmente, con la celebración de Halloween. Lady Gaga también será una de las actuaciones de la próxima edición de los MTV VMA, que tendrá lugar este 7 de septiembre.

¿Qué te ha parecido 'The Dead Dance' de Lady Gaga?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

La fiscalía pide cárcel para el director de Mad Cool, por ruido

0

Tanto el director del Mad Cool, Javier Arnáiz, como la empresa promotora del festival irán a juicio por los altos niveles de ruido de la edición de 2023, según informa El Diario. Así, la Fiscalía pide dos años de cárcel para Arnáiz por un delito contra el medioambiente, además de una multa de 10.800 euros y la prohibición de trabajar en la industria de los conciertos durante dos años.

Después de las multas de 800.000 euros a los promotores de los conciertos en el Bernabéu y de las quejas de los vecinos por el volumen del festival Tomavistas, llega el turno del Mad Cool. La edición señalada es la de 2023, que contó con las actuaciones de Robbie Williams, Liam Gallagher o Lizzo.

Las quejas de los vecinos de Getafe y Villaverde, que aseguraban que era imposible conciliar el sueño, fueron confirmadas por las mediciones sonoras, que certificaban que el umbral legal de ruido se había superado. Por ello, el Ayuntamiento de Madrid castigó el evento con una multa de 22.001 euros. Por aquel entonces, la Fiscalía presentó una denuncia que ahora se convertirá en un juicio contra la empresa del festival y su director por provocar un «riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas» a causa del ruido.

La multa que se pide para la empresa ‘Mad Cool Festival SL’ asciende a 72.000 euros. A eso, se le añade una indemnización para cuatro vecinos de Getafe y Villaverde afectados por el ruido. Cada uno recibiría una suma de 6.000 euros. Por otro lado, la asociación ‘Plataforma Stop Mad Cool Villaverde’, que se encarga de denunciar este tipo de ruidos, sube la petición de la Fiscalía de dos a tres años de cárcel para Javier Arnáiz. JNSP ha contactado a Mad Cool para obtener su versión, de momento sin respuesta.

Cardi B es absuelta e icónica en el juicio más viral de su carrera

1

Cardi B ha protagonizado infinidad de memes durante los últimos días a raíz de un juicio civil del que ha salido victoriosa. Así, la demanda interpuesta por una exguardia de seguridad, que exigía una indemnización de 24 millones de dólares por un supuesto altercado con la rapera en 2018, ha sido desestimada por un juez de California.

La denuncia de Emani Ellis culpaba a la artista de presuntamente escupirle y arañarle la cara durante una discusión en un consultorio médico de Beverly Hills en 2018. El fallo, sin embargo, determinó que no existían elementos de agresión o negligencia suficiente como para condenar a Cardi B, absolviendo a la rapera de toda responsabilidad.

Ellis trabajaba en el centro médico y aseguraba que llegó a necesitar cirugía plástica por las heridas provocadas por las uñas de Cardi B. La artista, por otro lado, simplemente negó las acusaciones. Además, durante el juicio dejó algunos momentos tan graciosos como surrealistas que, por supuesto, se han viralizado en redes.

Más allá de lanzar un boli a los periodistas o jurar su inocencia por su «lecho de muerte», los momentos más icónicos de la rapera se dieron en los tribunales. Esta se encargó de contestar las preguntas de los abogados con la máxima sinceridad posible, como cuando le preguntan si llamó «gorda» a la demandante: «No, le llamé zorra». O cuando le interrogan sobre sus cambios de pelo: «Ayer tenías el pelo negro y corto, y hoy es rubio y largo. ¿Cuál es tu verdadero pelo?». Cardi B, sin creérselo: «Son pelucas».

Blood Orange / Essex Honey

¿Cómo es que se organizó una pre-escucha para prensa y fans del nuevo disco de Blood Orange en una ciudad como Barcelona? ¿Pero tantos seguidores mantiene Dev Hynes tras años desaparecido o dedicado a bandas sonoras, música clásica, escribir para otros? Una vez descubierto el contenido de su quinto disco con su principal alias, es claro que alguien ha entendido en ‘Essex Honey’ una de las obras más relevantes de 2025, por lo que consideró pertinente darle ese tipo de visibilidad. Reunir a un montón de gente para no hacer otra cosa que escuchar el álbum atentamente tenía sentido.

‘Essex Honey’ es uno de los pocos discos que últimamente se ha molestado un mínimo en posicionarse en el lado de la vanguardia. Se acerca al jazz y no con manidos ritmos de contrabajo, líneas de piano o saxos que aparezcan para hacer subrayados. Estos instrumentos pueden emerger cuando menos te lo esperas, cuando piensas que la canción ha acabado, generando melodías áridas pero intrigantes como algunas de las que encontramos hace 50 años en el ambicioso ‘Histoire de Melody Nelson’ de Gainsbourg.

De igual manera, los escasos beats electrónicos, por ejemplo el drum&bass que figura solo en la parte central de ‘The Last of England’, tampoco están cortados por el patrón de las playlists de 2025. Poco después de que Blood Orange haya logrado un par de virales con producciones antiguas (‘Champagne Coast’, ‘Charcoal Baby’), publica el disco más esquivo de su carrera, y a la vez el más estimulante.

Lo que termina de convertir ‘Essex Honey’ en un álbum tan importante es que no es un ejercicio esteta que colgar en la vitrina de un museo. Al contrario, puede ser al mismo tiempo su álbum más pasional y visceral, en tanto que versa sobre el fallecimiento de su madre en 2023. Mirad al chaval de la portada: camina cabizbajo con uniforme, con una pelota de basket en una mano, y un móvil en la otra. Ninguna de las dos cosas le aporta nada. En gran parte de este álbum, Dev Hynes habla de su deseo de volver atrás, de su negativa a aceptar que el tiempo se nos acaba o de su anhelo por volver a tener 13 años. «La realidad del trauma, el dolor y la pena» son los temas del álbum, como ha explicado en NPR. Una de las composiciones más claras sobre esto, ‘Somewhere in Between’, solo puede remitir a Stevie Wonder cuando incorpora la armónica.

‘The Last of England’ se abre con un audio en el que escuchamos hablar a su madre y a su hermana, antes de que la canción incorpore el piano y la mencionada sección drum&bass. Pero es importante también reseñar que no estamos ante un álbum narrativo o lacrimógeno. Lo que nos ofrece Blood Orange son meras pinceladas impresionistas de su pasado, que el oyente puede terminar de rellenar si así lo desea.

Su mayor carácter narrativo puede ser el musical, cuando los arreglos sorprenden como nos sorprende la vida, a veces para mal, y a veces para bien (ese corazón de tela que le dieron en el hospital al fallecer su madre). En ese sentido, las muchas voces invitadas funcionan como un instrumento más, a menudo en segundo plano, incluso pasando tan desapercibidas como la de Lorde. Su amiga Caroline Polachek es quien se queda el coro más agradecido, pues su agudo timbre siempre ha tenido un punto new age muy apto para la espiritualidad, y es su voz la que lleva temas como ‘The Field‘, con su bonito punteo de guitarra, y ‘Mind Loaded‘, a otro nivel. El mismo efecto que añade Mabe Fratti en castellano en ‘I Can Go’.

No se pueden pasar por alto las colaboraciones voluntarias e involuntarias que ha adoptado Blood Orange para este álbum. Sumar a Lorde y a Caroline Polachek y a gente tan guay como Tirzah (en ‘Life’), Brendan Yates de Turnstile (en ‘Scared of It’) o Ben Watt de Everything But the Girl (también en ‘Scared of It’) puede ser relativamente fácil para alguien con la agenda de Blood Orange, que al fin y al cabo ha producido o remezclado a todo Dios. Pero es que aquí también hay recuerdos a artistas que no están precisamente de actualidad, y que agradecen o habrían agradecido una reivindicación en un disco de estas características.

Cuando en ‘Mind Loaded’ Lorde canta «Everything means nothing to me» lo que se está haciendo es un recuerdo a Elliott Smith, escalofriante con la respuesta de Mustafa, el propio Blood Orange y el chelo. Cuando ‘Westerberg’ dice eso de «I’m in love / What’s that song?», es porque se está recordando ‘Alex Chilton‘ de Replacements: el homenaje en esa línea es doble. Yo La Tengo, New Order o Durutti Column a través de la referencia a ‘Sing to Me’ en ‘The Field’ son otros de los artistas rememorados en un recorrido por la música alternativa muy peculiar, cuando aún muchos siguen asociando a Blood Orange al R&B.

La vida que insufla la batería o el detalle de las flautas de ‘Vivid Light’ -con una frase leída por la escritora Zadie Smith- inclina el disco hacia lo clásico, mientras ‘The Train (King’s Cross)’, con sus guitarras eléctricas, lo hace hacia el indie. No parece que haya seguido ninguna norma Blood Orange, salvo la de su instinto, en un álbum con algunos pasajes bellísimos, sobre el paso del tiempo y el pasado que no podemos cambiar, en el que resuenan frases tan tristes como «ya no quiero estar en este mundo».

Miguel hablará del ‘Caos’ en su primer disco en 8 años

0

Miguel, el hombre que un día pareció salvar el R&B, está de vuelta. El autor de discos como ‘Kaleidoscope Dream‘ no publica ningún largo desde 2017, cuando salió ‘War & Leisure‘, aunque es verdad que sí ha sacado algún EP y algunos singles sueltos.

De ellos, según Pitchfork, solo ‘Always Time’ estará en el próximo disco que el artista sacará el 23 de octubre bajo el nombre de ‘Caos’, coincidiendo con su 40º cumpleaños.

En una nota de prensa ha dicho que para «reconstruir, tenía que destruirse a sí mismo», y esa es la confrontación de la que habla en ‘Caos’, donde se explayará sobre su evolución personal, y sobre cómo «la transformación es un proceso violento».

Miguel colaboró en el pasado con estrellas del tamaño de Travis Scott o Mariah Carey. El tema que las plataformas de streaming han convertido en su gran clásico ha sido ‘Sure Thing’, extraído de su debut ‘All I Want Is You’ (2010).

Florence Welch reivindica la «histeria femenina» en ‘Everybody Scream’

0

El caso de las endemoniadas de Loudun es uno de los episodios más célebres de posesión demoníaca colectiva de la historia. El suceso, que culminó con un sonado proceso de brujería y la ejecución en la hoguera de un párroco, sirvió de inspiración para la blasfema y enormemente polémica en su día ‘Los demonios’ (1971), una de las películas más reivindicables (disponible en Filmin) del hoy algo olvidado Ken Russell, con un Derek Jarman pletórico como director de arte.

La cineasta Autumn de Wilde, directora de ‘Emma.’ (2020) y habitual realizadora de los clips de Florence, parece haber conjurado el espíritu de histeria colectiva que impregnaba el filme de Russell, donde “everybody scream” mucho y muy fuerte, y lo ha reinterpretado en clave de folk horror gótico y brujeril.

Con una sensibilidad estética a medio camino entre el Robert Eggers de ‘La Bruja’, el romanticismo de las hermanas Brontë y una fiesta de Halloween de un pueblo de Yorkshire, ‘Everybody Scream’ es un aquelarre visual que eleva la noción de baile de San Vito a coreografía pop.

El videoclip puede leerse como una reivindicación del concepto de “histeria femenina” -tradicional arma patriarcal para acallar la rabia de las mujeres- convertido en elemento empoderador. Florence aparece como una “loca del coño”, liderando a un grupo de brujas ruidosas y descaradas que, al pasar de la naturaleza a la civilización, subvierten el orden establecido a grito pelado.

A destacar una escena de extraordinario poder metafórico: Florence vomitando “pensamientos” sobre el rostro del jinete. Maravilla.

Karol G y Manu Chao, virales solo en España

2

¿Está Karol G en su «flop era», como sugería alguien hace poco en nuestros foros? Pues la verdad es que no. ‘Tropicoqueta‘ no parece que vaya a ser 4 veces platino como el anterior ‘Mañana será bonito’, pero dista mucho de ser un «flop».

El nuevo álbum de Karol G se mantiene en el número 4 de los discos más populares en España, en su 10ª semana de edición, y certificado como disco de oro. El platino ha de estar al caer. En Estados Unidos, aguanta en torno al top 60 del Billboard 200: no es Bad Bunny, pero tampoco ha caído con la velocidad de otras novedades.

En cuanto a singles, ‘Si antes te hubiera conocido’ sigue copando toda la campaña al resistir en el top 18 en España 62 semanas después de su lanzamiento. Pero también encontramos ‘Verano rosa’ con Feid en el número 27, ‘Latina Foreva’ en el 70, ‘Papasito’ en el 77… y desde esta semana tenemos una nueva incorporación en el top 100, procedente de este mismo disco.

Se trata de ‘Viajando por el mundo’, la canción que tiene acreditado a Manu Chao. Entra en el puesto 74 dos meses después del lanzamiento de ‘Tropicoqueta’, debido a que se está viralizando en TikTok. Con ella de fondo, la gente comparte imágenes de sus vacaciones, fotos de paisajes, aviones aterrizando y despegando y cosas así. Quizá por la fama de Manu Chao en nuestro país, ‘Viajando por el mundo’ solo está en listas españolas, a diferencia de otros temas del disco de Karol G. En cualquier caso, 5 singles del mismo disco en un top 100 y a estas alturas del verano, no es el concepto de «flop» más exacto, precisamente.

Volviendo a la lista española, ‘Tú vas sin (fav)’ de Rels B continúa en el número 1, ‘Me mareo’ de Kidd Voodoo y JC Reyes sube ya hasta el puesto 2, y rusowsky se aproxima al top 10 con ‘malibU‘: ya es top 12.

En cuanto a entradas nuevas esta semana, la que más recorrido parece que va a tener va a ser ‘Scat Pack’ de Clarent y Omar Courtz (30). También entran ‘Se lo juro mor’ de Feid (32), ‘Pórtate bonito’ de Anuel AA, con Blessd y Ovy on the Drums (65), ‘Dónde’ de Kapo y Ryan Castro (68), ‘Do You Remember’ de Xiyo, Fernandezz y Eix (80), ‘Yogurcito (remix)’ con Blessd, Anuel AA, Luar la L y demás (82), ‘Cosita linda’ de Elena Rose y Justin Quiles (94). Y finalmente, una sorprendente: ‘Antes de que cuente diez’ de Fito y Fitipaldis (98).

La extraña playlist de influencias de Sergio Ramos

2

Sergio Ramos se ha lanzado al mundo de la música, suscitando el recelo de todo aquel que alguna vez usó la palabra «intrusismo». La red por supuesto se ha llenado de memes. Y es que el futbolista ha publicado esta semana un temita llamado ‘CIBELES’ que no desentonaría en ninguna playlist de novedades, dado su carácter tropical. Sin destacar para bien ni para mal (esto no es aquel desastre que un día presentó en TV Jesulín de Ubrique), Sergio Ramos García figura como co-autor del tema junto a Marval, bajo la producción de Ovy on the Drums, muy conocido por su trabajo con Karol G.

La letra tiene la gracia de parecer dedicada a una mujer pero en verdad versar sobre su relación con el Real Madrid. Se ve mucho más claro en el vídeo, que ha realizado Little Spain, nada menos que la productora de C. Tangana. No, no se ha andado con chiquitas (aunque lo de poner a la Cibeles a llorar, habrá sido idea suya, ¿verdad?).

De momento, hay una desproporción tremenda entre quien escogió ver el vídeo (1,5 millones de reproducciones) y quien decidió escuchar el tema en Spotify (50.000 reproducciones). Las razones parecen evidentes: la gente ha querido más «ver» a Sergio Ramos que oírle «cantar».

La producción de ‘Cibeles’ parece mirarse en Omar Montes, en algún fraseo en Shakira, como mucho en algún tema veraniego de Rels B. Para sorpresa del mundo, su playlist de influencias compartida con Apple Music revela que él en verdad viene de otro lugar muy distinto.

Sergio Ramos es todo un «90’s kid» en una playlist que reúne hits como ‘Always’ de Bon Jovi y ‘Se fue’ de Laura Pausini. No faltan más baladones como ‘More than Words’ de EXTREME ni ‘You Are Not Alone’ de Michael Jackson. ‘I Don’t Want to Miss A Thing’ de Aerosmith certifica que Ramos está muy marcado por la música que salió cuando tenía entre 5 y 9 años (nació en 1986).

Entre temas de otras décadas como ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen o ‘The Final Countdown’ de Europe, la única concesión a la actualidad es ‘Si antes te hubiera conocido’ de Karol G. Lo único relativamente parecido a la música que, a la hora de la verdad, ha decidido hacer Sergio Ramos por alguna razón. ¿Esperará alcanzar el éxito, en realidad, también en este otro mundillo? Finiquitado lo del Bernabéu, ¿será su aspiración llenar el Metropolitano?

Juanjo Bona es ultra Juanjo Bona; Mala Rodríguez, insondable, en ‘Masterchef’

2

La decidida apuesta por músicos concursantes, además tan dispares, me hace volver a intentarlo con ‘Masterchef’, un concurso que empecé adorando y terminé aborreciendo. ¿La razón? Su guerra descarnada y sin piedad contra la conciliación, y la deriva de sus jueces, en especial Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz. Pepe más o menos supo mantener ese aura entrañable: sigue llorando por cualquier cosa. Pero a mi parecer, Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular les han comido toda la tostada en simpatía, espontaneidad y honestidad.

Nada ha cambiado en esta 10ª edición de «Celebrity» y 13er. año de emisión en total. Ni con alguien tan cabal como José Pablo López al frente de RTVE, el programa logró acabar antes de las 2 de la madrugada. Su concursante Charo Reina se quedó traspuesta durante una prueba, y yo también. Cuesta entender quién demonios puede ser el target de todo esto a la 1.45 de la madrugada de un lunes, cuando hasta el peor antro que me pueda venir a la mente está cerrado.

El cásting, eso sí, no defraudó. Después de haber exprimido a personajes tan televisivos como Yolanda Ramos o Tamara Falcó, han dado con Torito, una de esas personas que nadie quiere cerca, empezando por el pobre violinista Necko, y que cuando se va, misteriosamente deja un vacío. Estuvo regalando picos a quien no lo había pedido, maldirigió la prueba de exteriores con más laca que Julieta Serrano en la escena de la moto de ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’, se lio a huevazo limpio con Parada porque por qué no y anuló cualquier intento de «attention-whorismo» que tuviera el resto de personajes faranduleros, deportistas y sobre todo actores. No querría ser Alejo Sauras o Valeria Ros mientras esta persona siga concursando.

Juanjo Bona, que ya lo había intentado en la edición infantil, no pudo ser más Juanjo Bona. Cantó a pleno pulmón en cuanto le dejaron, reivindicó esa Aragón a la que ha dedicado su disco, el recomendable ‘Recardelino‘, al sacar partido de unos desagradecidos cardos, y sorteó un beef que no venía mucho a cuento, sin perder los estribos. Resultó que Parada encontró una referencia que Juanjo hizo a su edad, edadista. La respuesta de Bona fue echarse a llorar, pero luego supo resolver. Recordó a quién había dedicado su tema ‘Mis tías’, contó lo que le gusta actuar en residencias y tratar con gente mayor. Al final decidió arreglarse con Parada, con la madurez que ya demostró en OT.

No sé si Mala Rodríguez habría reaccionado igual. Deseando estoy comprobar cómo resuelve conflictos en la pequeña pantalla, porque ella como «Mala» sabe dar dónde más duele. Recordad aquel día que en Instagram deseó lo peor que se le puede desear a nuestra redacción: que nos comiéramos un micropene. En ‘Celebrity’ empezó con un plato incomible, picante y soso a la vez, pero salió muy bien parada de la última prueba, con tan solo 3 ingredientes, mostrando que es cierto que guisa puchero para sus 3 hijos. Desconcertó más en algún momento alzacejas, como cuando se puso a hacer estiramientos en el suelo mientras aguardaba una valoración de los jueces. «Me estoy sintiendo Esperanza Aguirre», dirá por alguna razón en el próximo programa. Recuerda a esos gatos que actúan de manera random, y el final de la película ‘Inside Out’ intentó explicar: puede salir por cualquier lado y no le des más vueltas. Algo positivo para un formato de estas características, supongo. Sus caras a veces son un poema.

Soraya Arnelas rebosó simpatía, aunque no ha dejado de momento ninguna escena destacable, es decir, mantiene su perfil un tanto inocuo de ‘Bake Off’. Valeria Vegas también tiene que trabajar su carácter como personaje televisivo, y Carmina Barrios, como jueza invitada, robó el foco a los demás tirándole la caña a David Amor. La madre de Paco León decidió que el humorista le había dicho que «tenía todo grande», como él, cuando no había sucedido nada de eso.

Las 3 horas de programa, el equivalente a escuchar dos veces toda la discografía de, por ejemplo, Amy Winehouse, se completaron con Rosa Benito haciendo un muy bonito recuerdo a Rocío Jurado, Mariló Montero sorprendiéndose a sí misma con sus dotes para cocinar, y el mago Jorge Luengo sacándose cosas de la chistera que nadie le había pedido. Una pena que no fuera al final el primer expulsado…

Sigue sin morir del todo, sigue sin dejar indiferente ‘Masterchef’, y anoche arrancó con un enorme 16% de share. Ahora, a mí, que me suban resúmenes de 45 minutos a RTVE Play…

Muerte en el festival Burning Man, investigada como homicidio

2

La policía está investigando la muerte de un hombre adulto en el festival Burning Man, que se celebra durante siete días en el desierto de Black Rock en Nevada. Este fue encontrado en «un charco de sangre» y las autoridades indican que podría tratarse del primer caso de homicidio en la historia del festival.

Los asistentes descubrieron a la víctima durante uno de los momentos más importantes del evento, la quema de la figura que da nombre al festival, y la policía lo declaró como «claramente fallecido». Las autoridades también aclararon que creían que se tratan de un «crimen aislado», a la vez que aconsejaban al público sobre mantenerse «alerta».

La identidad y la causa de la muerte del fallecido no han sido reveladas por el momento. Según USA Today, es la primera vez que existen sospechas sobre un homicidio durante Burning Man. Sin embargo, otras ocho muertes han sucedido en el festival desde 1996.

Mac DeMarco convierte una demo en oro en ‘Shining’

0

Mac DeMarco vuelve a sus orígenes en su nuevo disco, pero quedándose solo con la percusión, el bajo y la guitarra. En ‘Guitar’, el cantautor canadiense recurre conscientemente a la simpleza de las demos para construir un proyecto cálido y reconfortante. En este sentido, ‘Shining’ es de los mejores ejemplos. Es la Canción del Día.

Antes de ‘Guitar’, DeMarco cuenta que tenía preparado otro disco de 14 canciones que finalmente fue eliminado por estar «sobreproducido». Él mismo cuenta que sufría de «demoitis». De hecho, en Interview Magazine habló de que originalmente ‘Shining’ tenía un teclado. La ausencia del instrumento se ve clara en el estribillo, que resulta tan desnudo como pacífico y que habla de comprobar «si el sol sigue brillando sobre ella».

El resto de la canción se caracteriza por el falsetto ocasional del artista, que canta sobre un amor que se debilita: «Mi amor debe estar roto / ¿Qué ha pasado?». Por minimalista y calmada que resulte la composición de ‘Shining’, su melodía sigue siendo una de las más efectivas que DeMarco haya compuesto en sus últimos trabajos.

Fifth Harmony se reúnen… sin Camila Cabello

0

Fifth Harmony se han reunido gracias a los Jonas Brothers. Normani, Lauren Jauregui, Ally Brooke, y Dinah Jane aparecieron por sorpresa en el último concierto de los estadounidenses, confirmando los rumores que circulaban desde el año pasado sobre un posible regreso.

Uno de los últimos conciertos de los hermanos consiguió que Joe Jonas y Demi Lovato recordasen ‘Camp Rock’ después de más de una década. Ahora, ha hecho que la mayoría de Fifth Harmony vuelva a interpretar dos de sus mayores éxitos en el escenario: ‘Worth It’ y ‘Work From Home’. Camila Cabello, que dejó el grupo en 2016, no formó parte de la reunión. Sin embargo, apoyó a sus excompañeras con unos corazones en el post de Instagram del grupo.

Al mismo tiempo, también se ha especulado con una vuelta a los escenarios del grupo de forma oficial. Durante el concierto de los Jonas Brothers, Fifth Harmony desveló un nuevo logo y, posteriormente, puso a la venta merchandising con una pregunta que sugiere que quizá haya más preparado para el futuro inminente: «¿Dónde estuviste el 31 de agosto de 2025?».

Gran encuadre, cuerpo entero y narrativa: la nueva portada de moda

0

Algunas portadas de discos siguen buscando convertirse en pequeñas obras de arte. No me refiero a obras de arte literales, a pinturas como las que decoraban las cubiertas de ‘Ys‘ de Joanna Newsom (2006), ‘Teenage Dream‘ de Katy Perry (2010) o ‘Melodrama‘ (2017) de Lorde, sino a imágenes muy elaboradas, narrativas y visuales, que cuentan una historia.

Este nuevo concepto de portada tiene tres rasgos claros: el encuadre panorámico con fondos paisajísticos o narrativos que aportan amplitud y profundidad; los autores aparecen de cuerpo entero, integrados en la escena; y, por último, son portadas pensadas para ser vistas en grande, sobre todo en un vinilo de 30x30cm.

Uno de los ejemplos tempranos de esta tendencia es ‘Titanic Rising‘ (2019) de Weyes Blood, donde la artista aparecía flotando en una habitación sumergida bajo el agua. También la edición deluxe de ‘Glory‘ de Britney Spears siguió esta idea de paisaje + cuerpo entero. En su caso, Spears aparecía liberada de unas esposas: no hace falta añadir nada más.

Estas portadas tan visuales, panorámicas y narrativas se han multiplicado en los últimos años, con ejemplos como ‘Desire, I Want to Turn Into You‘ (2023) de Caroline Polachek, ‘Harry’s House‘ de Harry Styles (2022) o ‘SOS‘ (2022) de SZA. Pero no ha sido solo cosa de la música internacional o del mainstream: las portadas de ‘FOMO‘ (2023) de Paula Cendejas o ‘Qué lástima‘ (2024) de Maren son igual de espectaculares y panorámicas, como para enmarcarlas y colgarlas en la pared.

En el último par de años la apuesta por portadas panorámicas se ha disparado: algunas cuentan historias intrigantes, como ‘Glory‘ (2025) de Perfume Genius o la portada alternativa de ‘Harlequin‘ (2024) de Lady Gaga; otras juegan con ilusiones ópticas, como ‘Si abro los ojos no es real‘ (2025) de Amaia; y otras pueblan sus escenas de personajes, como ‘Stampede‘ (2024) de Orville Peck o el aún inédito ‘From the Pyre‘ de The Last Dinner Party. Pero las auténticas reinas de las portadas este año están siendo Sabrina Carpenter y Taylor Swift, sobre todo con las ediciones alternativas.

Ambas han lanzado varias portadas alternativas de ‘Man’s Best Friend‘ y ‘The Life of a Showgirl‘, y la clave de esta tendencia está precisamente en el auge del vinilo: son portadas diseñadas para disfrutarse en gran formato, no en CD ni desde la pestaña de Spotify. La variedad de opciones permite a las discográficas vender el mismo disco múltiples veces; los vinilos alternativos abundan porque se venden a mayor precio y se agotan, y los artistas y diseñadores se frotan las manos imaginando nuevas maneras de contar la misma historia; los fans coleccionistas enloquecen.

Gracias al tamaño del vinilo, los diseñadores están experimentando con panorámicas, paisajes y detalles visuales que se pierden en formatos pequeños. Así, la portada deja de ser solo una “imagen de portada” y se convierte en un objeto artístico que el fan desea poseer en físico (muchos cuelgan los vinilos en la pared con marcos adaptados para decorar sus casas). Estas grandes imágenes permiten al público detenerse en los detalles del fondo, la composición y la narrativa, algo que no permite un simple retrato, al menos no de esta manera. Por supuesto, son muchísimo más llamativas en una tienda de discos.

Los artistas se están volviendo locos lanzando portadas alternativas espectaculares, que a menudo mejoran en calidad visual e impacto las originales disponibles en streaming. Es el evidente caso de la cubierta alterna de ‘The Art of Loving’ de Olivia Dean, una explosión de color que contrasta con la aburrida portada oficial. También las ediciones de ‘I Feel Everything’ de Maggie Lindemann (otra que, como Perfume Genius, aparece tirada en el suelo, todo un género visual en sí mismo) o ‘Deeper Well‘ de Kacey Musgraves -con la artista tumbada en el césped en posición fetal- son portadones: inmersivos, narrativos, obras de arte que invitan a descubrir un mundo.

Pero este tipo de portada no vive solo en ediciones alternativas: ciertos artistas, como Zahara con ‘Lento Ternura‘, siguen interesados en lanzar portadas únicas y 100% identificables que son declaraciones de intenciones, manifiestos visuales que representan el disco sin distracciones y de forma icónica, como tantos clásicos del pasado.

Este exceso de opciones ha generado críticas entre algunos melómanos, que consideran que el arte de la portada ha muerto porque ya es imposible publicar imágenes verdaderamente icónicas cuando un disco ya no se identifica con una sola portada, sino con varias. En este sentido, no deja de ser llamativo que la portada más icónica de los últimos tiempos, la de ‘brat‘ (2024) de Charli xcx, represente justo lo contrario de la tendencia actual, recurriendo al minimalismo extremo.

Sin embargo, el debate en torno a la cubierta principal de ‘Man’s Best Friend’ de Sabrina Carpenter ha demostrado que la variedad de portadas alternativas no ha restado impacto a la original. Por supuesto, la portada icónica sigue existiendo, y ahí están las de ‘Virgin‘ (2025) de Lorde, que no muestra un cuerpo entero, o la de ‘Cowboy Carter‘ (2024) de Beyoncé, que sí lo muestra. Ninguna sigue la tendencia de portada panorámica y narrativa, pero ambas comunican contundentemente el contenido de sus respectivos álbumes sin necesidad de imaginar universos visuales llenos de personajes, detalles y escenas en los que perderse.

CMAT / EURO-COUNTRY

Los dos primeros discos de CMAT fueron número 1 en Irlanda. A nivel internacional, ha sido poco a poco que le hemos ido pillando el punto. Un temazo como ‘I Don’t Really Care for You‘ por aquí, una colaboración con John Grant por allá, y este año esa fantástica gira en la que ha convocado a varios miles de personas han ido ensanchando su estatus.

Su tercer álbum ‘EURO-COUNTRY’ cuenta con la mejor colección de singles de toda su carrera. Cada uno de ellos es un himno por diferentes motivos. ‘Take a Sexy Picture of Me‘ habla de la esclavitud de las mujeres hacia su físico, de cómo ha lidiado con su cuerpo desde los 9 años para ser «sexy». Con un colorido vídeo y una actitud liberada, es uno de sus más obvios triunfos.

EURO-COUNTRY‘ es el tema titular y el más relevante que jamás haya escrito CMAT, pues es una crítica descarnada al capitalismo. También lo es a Irlanda, por lo que ha decidido meterle al álbum una intro sacada de un documental en el que se percibe «la rareza, la belleza y la calidez» de su país, al que, por si acaso hay dudas, adora sobre todas las cosas.

Inmediatamente después de esa intro «Billy Byrne», ‘EURO-COUNTRY’ es muchas cosas a la vez, y todas ellas muy potentes: un recuerdo de las muchas personas que se suicidaron a raíz de la crisis económica de 2008; una crítica a políticos como Bertie Ahern; y una reflexión sobre la razón que ha llevado a CMAT a intentar emular a las estrellas del pop de Estados Unidos, sin ser ella nada de eso. «Creo que podría morir intentándolo, ojalá no fuéramos así», plantea en la que es una de las mejores canciones de 2025.

‘Running/Planning’ se pregunta por los pasos automatizados que siguen las parejas heterosexuales, con una progresión de acordes e intensidad que lleva a un gran clímax. Y hablando de progresiones interesantes, en ‘The Jamie Oliver Petrol Station’ CMAT ha dado con una canción tan épica que le va a servir para abrir y cerrar conciertos de por vida. La letra es una sorpresa: versa sobre la manía que le ha cogido al famoso cocinero, a raíz de topar con sus productos por doquier durante la gira anterior. Al final ella misma recula y asegura que está mal odiar. «No seas tan zorra, piensa que tiene hijos», dice el divertidísimo estribillo. Después, ha terminado asegurando que esta canción de odio es «una canción de amor a Jamie Oliver en verdad, si lo piensas». JA-JA.

Todo esto ya lo sabíamos antes de la salida del álbum. El resto de ‘EURO-COUNTRY’ no es tan político como prometía. De hecho, ella misma dice ya no reconocerse en la despechada ‘Tree Six Foive’ -una canción que ha llevado a la pronunciación irlandesa tras triunfar ‘365’ de Charli XCX-; tampoco en ‘Ready’, que escribió durante la covid y contiene un mensaje optimista sobre salir adelante; ni tampoco en ‘Coronation St’, que escribió cuando tenía 23 años, y ya fue descartada del disco anterior.

Recuperar algunas de estas viejas composiciones ha sido un acierto. ‘Ready’ aporta ese toque ligero en la segunda mitad y ‘Tree Six Foive’, como también ‘When A Good Man Cries’ -sobre hacer llorar a su chico- terminan de llevar el disco hacia el country, estilo que tampoco aparece en todas las canciones. Porque es verdad que el ambicioso concepto de ‘EURO-COUNTRY’ peligraba: a veces ni es tan «euro», ni tan «country».

CMAT ha sido hábil introduciendo la odiada marca Tesla en la canción dedicada a un amigo que falleció (‘Lord, Let that Tesla Crash’), por la rabia que le dio topar con un Tesla a las puertas del apartamento que ambos solían compartir. Y el álbum termina repitiendo varias veces la frase «I’ll make us country anyway» en el tema titulado ‘Janis Joplining’. Otras veces no estamos más que ante un bonito y sencillo disco sobre el desamor y la amistad, como sucede en ‘Iceberg’, dedicada a su mejor amiga de la infancia.

Stray Kids triunfan; Ava Max resiste en España

4

Bad Bunny continúa teniendo el disco más popular del país y ‘Debí tirar más fotos‘ repite en el número 1 una semana más. Además, es la mayor subida en número de copias de estos días, camino hacia el 6º platino.

La entrada más fuerte es la de Stray Kids con ‘Karma’ en el número 6. La boyband surcoreana es top 1 del Billboard 200, en Francia, Australia, Bélgica y Alemania, y ha quedado en el puesto 22 en Reino Unido. Solo en Corea del Sur han vendido más de 2 millones de copias en una semana.

Fuera del top 10, directos al número 13 en España, encontramos a Deftones con ‘Private Music’. El disco de Deftones ha llegado al número 2 en Reino Unido y al top 5 en lugares como Francia o Alemania.

Laufey llega al puesto 26 en España con ‘A Matter of Time’. La artista de jazz pop puede presumir de tener el vinilo más vendido del país, por delante de Deftones, que quedan en el número 2.

Sombr, que ha agotado las localidades para su próxima gira por España, en discos es únicamente top 42 con ‘I Barely Know Her‘. Su nuevo álbum ha quedado en el top 10 en Reino Unido y ha llegado al top 6 en Australia, pero no ha llegado tan lejos en Alemania (25), Francia (37) o Italia (50). Parece que aún le falta para ser un artista global de primera línea.

Por su parte, Wolf Alice han de conformarse con el número 48 en nuestro país con su cuarto álbum ‘The Clearing‘. El disco sí es número 1 en Reino Unido, donde es su segundo álbum en lograr la cima; y top 10 en Alemania. En Australia son top 14 y en Italia top 23, pero en Francia pinchan y quedan en el puesto 109.

Una entrada llamativa en España es la de ‘Don’t Click Play’ de Ava Max, que llega al número 59. En Reino Unido ha quedado fuera del top 100, y de hecho España es su mejor mercado, solo por detrás de Austria (27), Suiza (28) y la parte francesa de Bélgica (25), empatando con Alemania (59). Destaca su distribución en vinilo, que la lleva al puesto 27 en esa sublista española.

La lista de entradas de la semana en España se completa con ‘Legacy: The Creedence Clearwater Revival years’ de John Fogerty, en el puesto 73, y ‘Rosa & Rojo’ de D. Valentino, en el 91.

Cyndi Lauper canta con Cher, SZA, Mitchell… en su show final

6

Este 30 de agosto ha terminado el que será el último tour de Cyndi Lauper. ‘Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour’ se ha desarrollado a lo largo de 69 fechas desde el año pasado, visitando primero Norteamérica, luego Reino Unido, algunos países europeos -sin parada en España-, Australia, Japón y finalmente Norteamérica de nuevo. El Hollywood Bowl de Los Ángeles ha acogido el show final, y ha contenido varias sorpresas.

El setlist habitual, de 16 canciones, ha incluido esta vez ‘Carey’ junto a Joni Mitchell, ‘Time After Time’ con John Legend, ‘True Colors’ con SZA y finalmente ‘Girls Just Want to Have Fun’ con Cher. Ahí es nada. También hubo una quinta colaboración con el telonero Jake Wesley Rogers en una versión de ‘Money Changes Everything’.

SZA y John Legend cumplen su cometido de demostrar que ‘True Colors’ y ‘Time After Time’ son temas universales y válidos para cualquier tiempo, también para sus fans más jóvenes.

Las apariciones públicas de Joni Mitchell son hace tiempo muy contadas, lo que hace su colaboración muy simbólica. Pero hay que destacar especialmente el fin de fiesta que regaló Cher, interpretando «Girls» como si fuera suya.

Fue el fin del concierto, con sección de humor, y participación popular. «Tú eres la reina», dijo una. «No, tú eres la reina», respondió la otra. Cher, por cierto, gritó al final: «os veo pronto». Y es que ella también está grabando el que se supone que va a ser su último trabajo de estudio, y pronto debería haber noticias sobre el mismo.

@welcometomytruth724 At her final show, @Cyndi Lauper was joined by the legendary Joni Mitchell to perform Carey. #cyndilauper #jonimitchell #carey ♬ original sound – Kaitlin


Lo de Juventude promete ser una fiesta en vivo

0

El 25º aniversario de Ochoymedio, con JENESAISPOP como medio oficial, no solo va a reunir conciertos de lo mejor del pop español de todos estos años, como Los Punsetes, Mujeres o Miqui Puig. También va a descubrir o contribuir a asentar a artistas nuevos. Es el caso del dúo JUVENTUDE, que ya te habíamos introducido en alguna que otra playlist, y actuará el próximo 23 de octubre en la Sala Upper como parte de este ciclo. Para entonces ya estará en la calle su esperado debut, que llegará el día 3 de octubre.

El grupo sevillano compuesto por Ángel y Nico se estrenó en 2024 con ‘La motillo’, que interpolaba un fragmento del popular villancico «Pero mira cómo beben los peces en el río», solo que sumando «y yo con mi cubata». Un estribillo llamado a ser un fiestón de sus directos. No es el único.

Desde entonces han dado a conocer diversas canciones, como la notable ‘Dicen de ti’, que pululan entre el rock, la psicodelia, el pasodoble y otras formas de folclore. El álbum estará producido por Iñigo Bregel de Los Estanques, y te gustará si te gustan formaciones como Califato 3/4, Morreo o Elastic Band.

Últimamente han presentado sencillos como ‘Reina de mis males’, pero el tema que escogemos como Canción del Día es ‘Morir en primavera’, por lo que tiene de apabullante. El dúo cuenta que un día, mientras estaba concentrado en una partida de ajedrez, le vino a la mente la banda sonora de ‘El violinista en el tejado’ y a partir de ahí decidieron llevársela a su terreno.

La letra de ‘Morir en primavera’ se compone solo de un par de frases, aunque tan grandilocuentes como el sample que manda y ordena casi a modo de guantazo, versando sobre la muerte:
«Hoy voy a subir al cielo por tu calavera
Cantando me despido de la gente que me quiera
Porque voy a amarte hasta el día que me muera
Pero si tengo que morir, coño, que sea en primavera».

Efectos especiales y samples terminan de ornamentar esta canción de poco más de 2 minutos de duración, y que también presentarán el 17 de octubre en la Sala Malandar de Sevilla. Os dejamos con el tracklist del álbum editado por Calaverita Records, del que se han adelantado hasta 6 singles.

Cara A
1- Los Reyes Magos
2- La motillo
3- Mis pecados
4- Los potrillos
5- Reina de mis males
6. Cassius Clay
7- Morir en primavera

Cara B
8- Cariño
9- Dicen de ti
10- Te quiero Juli
11- El día de la aventura
12- Ana mi amor
13- Bello lugar

Ni una mujer en lo más escuchado de la historia de Spotify

1

Spotify informa de que ‘Blinding Lights’ de The Weeknd es la primera canción de la historia en superar los 5.000 millones de streams en la plataforma. Ya sabíamos que era el tema más reproducido en la plataforma sueca, que hace unos años empezó a dejar muy atrás las cifras de Youtube. El vídeo de ‘Despacito’ se acerca a los 9.000 millones de streams en Youtube tras 9 años, pero esa cifra es ya inimaginable para un vídeo actual.

Un vistazo a las canciones más reproducidas de la historia de Spotify, es decir, qué canciones suponen una amenaza para el reinado de The Weeknd, deja claro que su principal competidor está muy lejos. ‘Shape of You’ de Ed Sheeran está en 4.500 millones de streams pero tanto esta canción como la de The Weeknd siguen sumando 1,5 millones de streams diarios sin ventaja clara de ninguna. Están empatadas en popularidad ahora mismo, luego el liderazgo del hit de The Weeknd va para largo.

Por otro lado, un análisis del top 10 deja un gusto amargo en un verano ya muy amargo para Spotify, en tanto que ninguna artista femenina, ni una sola, figura en el mismo. Lo único que podríamos aceptar como colaboración femenina es el sample de un tema antiguo de Kyla que se metió en ‘One Dance’ de Drake. Pero es que el tema original era ‘Do You Mind’ de 2008 y no es el que aparece aquí, obviamente.

La primera mujer que realmente encontramos en la lista de temas más reproducidos de la historia de Spotify lo hace en el número 13. Es Billie Eilish, solo que acompañada de Khalid en ‘Lovely’. Después, Halsey es top 14 con ‘Closer’, una colaboración en la que The Chainsmokers son el artista principal.

Si nos ceñimos a artistas femeninas absolutamente en solitario, la australiana Tones and I aparece en el número 16 con ‘Dance Monkey’ (era top 3 en esta lista hace unos años, pero ha empeorado visiblemente su posición); Taylor Swift en el puesto 29 con ‘Cruel Summer’ y Dua Lipa en el puesto 30 con ‘Don’t Start Now’. Lo demás es un campo de nabos, y es en parte porque su algoritmo no prima precisamente la igualdad.

Esta lista contrasta ligeramente con la reciente de los temas más reproducidos de la historia de Apple Music, donde encontrábamos ‘bad guy’ de Billie Eilish en el top 10 y ‘7 rings’ de Ariana Grande en el número 19. Os dejamos con el top 10 actual histórico de Spotify:

1.-The Weeknd / Blinding Lights 5.000.000.000
2.-Ed Sheeran / Shape of You 4.500.000.000
3.-The Weeknd, Daft Punk / Starboy 4.000.000.000
4.-Lewis Capaldi / Someone You Loved 4.000.000.000
5.-Harry Styles / As It Was 4.000.000.000
6.-The Neighbourhood / Sweater Weather 4.000.000.000
7.-Post Malone, Swae Lee / Sunflower 3.900.000.000
8.-Drake, Wizkid, Kyla / One Dance 3.800.000.000
9.-The Kid Laroi, Justin Bieber / Stay 3.700.000.000
10.-Ed Sheeran / Perfect 3.600.000.000

Las mejores canciones de julio y agosto de 2025

4

¿Acabas de llegar de vacaciones, has desconectado todo lo que has podido y no sabes ni por dónde empezar con la actualidad musical? Llegado el mes de septiembre, recopilamos en nuestra playlist LO MEJOR DEL MES todas las «Canciones del Día» de los meses de julio y agosto. Dado el éxito de los temas de Chappell Roan o Sabrina Carpenter, preferimos empezar por otras canciones que han tenido menos visibilidad, como las de googly eyes, que cuenta con créditos de Tove Lo y Flume, o la de Sudan Archives. Tame Impala, Ava Max, Sigrid y Lola Young han contribuido a un verano alternativo.

Entre quienes han sido Disco de la Semana en JENESAISPOP, destacamos los casos de Ethel Cain, tétrica como siempre; Amaarae, Nick León, Dijon o Tyler the Creator.

En cuanto a artistas nacionales, y dado que rusowsky ya estuvo en la playlist de junio, recomendamos Rojuu, Julieta, Hidrogenesse, dani dicostas, Belén Aguilera o, por supuesto, Bad Gyal. La Paloma están entre los lanzamientos más esperados de este otoño. Os dejamos con el listado y la correspondiente playlist, también disponible en Apple Music.

googly eyes / I Don’t Go Out
Amaarae / Girlie-Pop!
CMAT / EURO-COUNTRY
Sudan Archives / MY TYPE
Sofia Kourtesis / Corazón
Tame Impala / End of Summer
Bakar / Lonyo!
Rojuu / Lucky
Hidrogenesse / Imaginado es todo
Doja Cat / Jealous Type

Ava Max / Don’t Click Play
Sabrina Carpenter / Tears
Chappell Roan / The Subway
Tyler, the Creator / Ring Ring Ring
Alizzz / Callaito
Justin Bieber / DAISIES
dexter in the newsagent / Special
Indigo de Souza / Heartthrob
Florence + the Machine / Everybody Scream
Ethel Cain / Fuck Me Eyes

Lola Young / dealer
Sigrid / Jellyfish
ADÉLA / SexOnTheBeat
Six Sex, MCR-T / Bitches like me
Kim Petras / Freak It
Reneé Rapp / Kiss It Kiss It
Ferdous / Carousel
bar italia / Fundraiser
Austra / Math Equation
TSHA / Revolution

Georgia / Wanna Play
BLACKPINK / JUMP
Sugababes / Shook
Mariah Carey, Shenseea, Kehlani / Sugar Sweet
underscores / Music
Gelli Haha / Bounce House
Wet Leg / davina maccall
Laufey / Lover Girl
Loaded Honey, Lydia Kitto / Don’t Speak
Belén Aguilera / Dama en apuros

Tommy Richman / Miami
J Balvin, Gilberto Santa Rosa
Bad Gyal / Da Me
Roy Borland / Considérame
Zara Larsson / Midnight Sun
Turnstile / I CARE
Hayley Williams / Glum
El Gavira, Ruïnosa y las Strippers de Rahola / Las nazis rubias
Silvana Estrada / Lila Alelí
Remy Bond / Moviestar

Alex G / Afterlife
Conan Gray / Vodka Cranberry
La Paloma / Elegante
Barry B / Monster Truck
Dijon / Yamaha
Maruja / Saoirse
Jens Lekman / Candy from a Stranger
Nick León, Erika de Casier / Bikini
Amaarae, Bree Runway, Starkillers / Starkilla
Julieta / Bikini Rojo
dani dicostas / Clímax
The Last Dinner Party / This is the Killer Speaking
Ed Sheeran / A Little More