Billie Eilish acaba de iniciar en Estados Unidos su nueva gira mundial ‘Where Do We Go’?, en la que sigue presentando las canciones de su exitosísimo álbum debut, el disco más vendido del año pasado y ganador de múltiples Grammy; y que la traerá a España en verano, de mano del festival Mad Cool. La primera parada de la gira ha sido en Miami, este lunes 9 de marzo, y el setlist no es muy diferente al anterior, aunque sí incluye los recientes éxitos de la artista ‘everything i wanted’ y ‘No Time to Die’.
El primer concierto de la gira de Billie ha dejado ya una noticia. Normalmente los interludios de una gira no suelen ocupar titulares de ningún tipo, pero el que ha podido verse en el concierto de la cantante en Miami merece ser comentado aparte. La autora de ‘when the party’s over’ es conocida por llevar ropa muy ancha, mucho más grande de la que se supone su talla ideal -nosotros mismos lo comprobamos cuando la entrevistamos hace justo un año- y la cantante no ha tenido problema en explicar que la razón de su vestimenta se debe a la inseguridad que ha sentido con su propio cuerpo y también a la sexualización que suele hacerse de las artistas femeninas en la industria del pop, incluso a una edad tan temprana como los 18 años o antes.
En el mencionado interludio, Billie aborda esta cuestión a su manera, desde el misterio pero también la reivindicación: en él suena la voz de la artista recitando un discurso, y a la vez, la propia cantante aparece en pantalla quitándose ropa a medida que avanza el texto, hasta finalmente quedarse en sujetador. Como puede verse en el vídeo adjunto bajo estas líneas, la escena es suficiente para provocar la histeria de la audiencia. En el discurso, Billie reflexiona sobre las críticas que ha recibido por su cuerpo de gente que no la conoce y sobre la sexualización en general. En un momento se pregunta «¿te provocan mis hombros? ¿Y mi pecho? ¿Soy yo mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿no es el que querías?», y en otro sentencia: «si llevo lo que me es cómodo, no soy una mujer, si me quito las capas, soy una puta, y aunque nunca has visto mi cuerpo, tú lo juzgas, y me juzgas a mí por él». Este es el discurso íntegro del interludio de Billie: you have opinions
about my opinions
about my music
about my clothes
about my body
some people hate what i wear
some people praise it
some people use it to shame others
some people use it to shame me
but i feel you watching
always
and nothing i do goes unseen
so while i feel your stares
your disapproval
or your sigh of relief
if i lived by them
i’d never be able to move
would you like me to be smaller?
weaker?
softer?
taller?
would you like me to be quiet?
do my shoulders provoke you?
does my chest?
am i my stomach?
my hips?
the body i was born with
is it not what you wanted?
if i wear what is comfortable
i am not a woman
if i shed the layers
i’m a slut
though you’ve never seen my body
you still judge it
and judge me for it
why?
we make assumptions about people
based on their size
we decide who they are
we decide what they’re worth
if i wear more
if i wear less
who decides what that makes me?
what that means?
is my value based only on your perception?
or is your opinion of me not my responsibility?
En nuestra reciente entrevista con Agnes Obel, tratábamos de discernir el concepto de miopía que manejaba como evocador de su nuevo trabajo, que precisamente le había llevado a titularlo justo así, ‘Myopia’. Si hemos entendido bien, refleja su impresión de estar tan profundamente centrada en su creación, producción y grabación (lo hizo enteramente sola, apenas con algún intérprete de cuerdas invitado) que era incapaz de enfocar lo que sucedía más allá. Jornadas interminables que a menudo se extendían hasta la noche produciéndole un incómodo insomnio que la llevó a investigar sobre el sueño y su historia (‘Insomnia’ podría haber sido un buen título también), y a interactuar en sus propios descansos con fantasmas de familiares desaparecidos.
Lo cierto es que no hace falta saber todo esto para disfrutar del cuarto álbum de la artista danesa, pero ayuda a dar contexto a la escucha, en tanto que a menudo sus sonidos parecen una traducción sonora de esas ideas. Sus letras están en consonancia, con una poesía repleta de metáforas oníricas espeluznantes, como sauces de cuyas características ramas cuelgan hombres, humo que toma la forma de titanes, luz que se desvanece, coros fantasmagóricos, la cordura como un elemento que gotea (y se agota) físicamente, el amanecer, como una derrota.
Hasta hace poco, las prestigiosas etiquetas Deutsche Gramophone y Blue Note implicaban una idea preconcebida para álbumes que, como este, las lucían. Teniendo en cuenta el exitoso pasado de Obel, con discos como ‘Philarmonics’ o ‘Aventine’ protagonizados sobre todo por su gran voz y su piano, imaginábamos un regreso al clasicismo tras el audaz (pero peor recibido comercialmente) ‘Citizen of Glass’. Pero, de acuerdo con lo que nos expresó al final de la mentada entrevista, lleva tiempo huyendo precisamente de esa imagen y está sobre todo interesada en desarrollarse como productora, tanto como compositora.
Pero, como sabíamos por aquel trabajo de Gonzales & Jarvis Cocker, el sello alemán está cada vez más abierto a nuevas visiones de lo clásico. Y no estamos, por tanto, ante un disco de música clásica en los cánones, sino ante un paso más allá en la línea experimental y contemporánea que Agnes marcaba tres años atrás, y que la emparenta con otras artistas femeninas como Susanne Sundfør (en su faceta menos pop, claro), Jenny Hval, Anna Meredith (la de ‘Varmints’) o incluso Holly Herndon: aunque la norteamericana trabaje sobre todo con software, hay cierta conexión en su manera de procesar y tratar como instrumentos las voces humanas. Ese rasgo, por encima del trabajo de pianos, cuerdas o baterías, marca la deriva de todo ‘Myopia’, invitándonos a desaparecer en esos bucles tan siniestros como bellos que construye Obel, dando apenas respiro con contrapuntos instrumentales tan sugerentes como ‘Drosera’, con ecos de tango argentino.
Muy hábilmente –aunque acabe pasando algo de factura al avanzar el minutaje–, Agnes Obel plantea una secuencia en la que sitúa los cortes más memorables –podría decirse que más pop– en su inicio, cautivando sin remisión. ‘Camera’s Rolling’ abre la puerta a ese mundo de oscura duermevela de forma majestuosa, con ecos de los Radiohead de ‘A Moon Shaped Pool’, donde nos aguardan la tan valiente como sugerente ‘Broken Sleep’ y una ‘Island of Doom’ que alinea a Obel con nombres como Kate Bush, Tori Amos o la Goldfrapp de ‘Tales of Us’.
Precedida por el interludio ‘Roscian’, el corte titular y sus asincopadas percusiones parecen alejarnos definitivamente del mundo real arrojándonos en una caída hacia el abismo del sueño-no sueño. Una caída constante y sin sobresaltos (quizá plácida en demasía), embellecida por música cinemática –la impresión de que ‘Myopia’ podría ser una banda sonora apenas nos abandona– como ‘Cant’ Be’ y ‘Parliament of Owls’. Música que se va haciendo cada vez más inasible, cada vez más difusa… hasta que, en su parte final, ‘Promise Keeper’ y ‘Won’t You Call Me’ nos depositan grácilmente en los brazos de Morfeo. Quizá para otros discos sea una rémora decir que dan sueño. Pero en el caso de ‘Myopia’ es casi un halago, si además pensamos en aquel como la metáfora de la muerte que sobrevuela en todo el álbum.
Agnes Obel presentará ‘Myopia’ el 26 de marzo en el Teatro Lara de Madrid (entradas agotadas), y el 27 de marzo en la Sala Barts de Barcelona.
Calificación: 7,5/10 Lo mejor: ‘Broken Sleep’, ‘Camera’s Rolling’, ‘Island of Doom’, ‘Mayopia’ Te gustará si te gustan: Susanne Sundfør, Holly Herndon, la Tori Amos menos tradicional, la Goldfrapp de ‘Tales of Us’, los Radiohead de ‘A Moon Shaped Pool’
HAIM han concretado por fin la publicación de su tercer álbum de estudio, ‘Women In Music Part III’, llamado así también porque se abrevia «WIMPIII» y da la risa, como han confesado. Se publica el 24 de abril y, tras ‘Something to Tell You‘ (2017) y su debut ‘Days Are Gone‘ (2013), las expectativas hacia él difícilmente podrían ser mejores: los tres temas inéditos presentados el año pasado, ‘Summer Girl‘, ‘Now I’m In It‘ y ‘Hallelujah‘, eran deslumbrantes… ¡y se incluyen en el álbum como cortes extra! Y ‘The Steps’, el que parece el auténtico single, vuela a idéntica altura.
En esta última, Danielle, Este y Alana vuelven a colaborar con Ariel Rechtshaid (a la sazón, pareja de la primera) y Rostam (ex-Vampire Weekend) en materia de producción y composición, formando un tándem que trabaja en la casa estudio donde ya se grabó ‘Father of the Bride‘ de Vampire Weekend, uno de los mejores álbumes de 2019. Sin embargo, tanto en cuanto a sonido como en mensaje, en ‘The Steps’ destaca el empoderamiento de las tres jóvenes hermanas artistas. La letra de la canción, quién sabe si autobiográfica, es extensible a muchas mujeres que ven cómo tienen que lidiar con el mansplaining y los recelos que despierta en su propia pareja (masculina) que su valía destaque por encima de la de él.
Por ahí van claramente los versos de su estribillo cuando cantan a coro: «Cada vez que creo que he estado dando pasos / Tú terminas enfurecido conmigo por crear un lío / No puedo entender por qué no me entiendes, cariño / Cada día que me levanto y hago dinero por mí misma, / y aunque compartamos cama, sabes que no necesito tu ayuda / ¿Lo entiendes? No lo entiendes, cariño». La canción no podía publicarse en otra semana que no fuera la del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora.
En esa línea, también, abunda el aparentemente intrascendente vídeo doméstico filmado por Danielle junto a su director de cabecera Paul Thomas Anderson (‘El hilo invisible‘, ‘Puro vicio‘). Parece que las chicas simplemente se levantan de la cama y se preparan para ponerse en marcha para trabajar. Pero ese proceso está lleno de gestos desafiantes y, a la vez, llenos de feminidad, como el momento en que Alana se sube a la encimera del lavabo, el que Este da un mordisco a su barra de labios o la fuerza con la que Danielle toca la batería con su camiseta manchada de carmín.
Y es que ‘The Steps’ remarca ese poder femenino también con su sonido: si los fraseos –reminiscentes de su admirada Shania Twain y remarcados con preciosos punteos de guitarra– no renuncian a la sensualidad, el estribillo se vuelve explosivo con el característico golpeo del bajo de Este y esas baterías de sonido latero pero potente, que enfatizan el coro. Si eso resuena llamativamente en la grabación de estudio, lo hace aún más cuando han presentado el tema en directo en televisión: hace unas horas, HAIM han interpretado el tema en el programa de Jimmy Fallon, liderando su banda –en la que se cuenta al propio Rostam– y demostrando su fuerza y pasión, haciendo que se percibieran con claridad los gritos de admiración del público. Tras anunciarse su presencia en Mad Cool 2020 y añadir un concierto en sala en Barcelona esa misma semana (entradas ya a la venta en Ticketmaster), no podemos esperar para escuchar ‘Women In Music Part III’ y verlas interpretarlo en vivo.
Jesús fue el expulsado de Operación Triunfo en la gala dedicada al 8-M, y lo fue nada menos que con un 81% de los votos. El joven ha empezado a conceder entrevistas y por ejemplo en la otorgada a Vertele habla sobre el episodio en el que se metió con un par de compañeros por maquillarse. Les dijo que se les «estaba viendo el plumero», lo que provocó que los concursantes recibieran una charla sobre diversidad sexual.
Si ya en RTVE afirmaba que sus comentarios le «habían destrozado», ahora Jesús niega ser «machista», «homófobo» o «tránsfobo», cuando le preguntan en el citado portal televisivo. «No me considero nada de eso. Estoy criado en un ámbito en el que creo en la igualdad de todo: de género, de raza… creo que todos los seres humanos tenemos que tener las mismas oportunidades y no distingo entre una cosa u otra. Mi comentario no estuvo adecuado y mi gesto al decirlo tampoco. Quiero dejar claro que para mí todas las personas tienen el mismo valor y si creo en algo es en la libertad, que es lo que me han enseñado desde pequeño en mi casa».
A su vez, reconoce que tendrá que luchar contra esa imagen que se ha dado de él: «Cuando se te pone una etiqueta es difícil quitártela, pero cuando me conozcan de verdad van a ver que ha sido un error, un malentendido, y ya está». También de alguna manera se muestra comprensivo con la polémica: «Es normal que haya gente que se ofenda. Desde fuera quizás se descontextualiza y se ve todo desde otro enfoque. Lo entiendo perfectamente, pero quiero aclarar que los comentarios han sido en un ámbito de confianza y de broma, y hay gente que no se lo toma como tal. Es normal».
Finalmente, reconoce que si volviera a entrar no lo volvería a hacer. «Es difícil porque desde dentro no te das cuenta, crees que como tus compañeros saben que no vas con tono ofensivo, pues no pasa nada. Si volviera a entrar no lo volvería a hacer, pensaría que hay gente que se lo puede tomar a mal y me mordería la lengua antes de hablar. Son desafortunados ese tipo de comentarios, no están bien».
Aunque en España no nos hayamos enterado, Eminem se ha apuntado un hitazo considerable con el tema ‘Godzilla’ que presenta su último disco sorpresa ‘Music to Be Murdered By‘. La canción ha sido número 1 en Reino Unido y número 3 en Estados Unidos, y suma 200 millones de streamings en Spotify, por lo que era de recibo que tuviera un videoclip a la altura.
Y la obra dirigida por Cole Bennett no puede decepcionar a nadie. No hay nada que le guste más a Eminem que hacer de actor o algo parecido y en este vídeo tenemos ocasión de verle intentando meterse en diversas situaciones. De la del zombie etílico con la que arranca el vídeo a esa en la que tiene que vomitar juguetes, escupir fuego, ser un carnicero/asesino en serie o un herido en un hospital y el propio médico al mismo tiempo. Porque si Eminem te cae mal, vas a gozar también la pausa en torno al minuto 3, en la que realiza un cameo Mike Tyson.
Como de todos es sabido, Juice Wrld es un invitado en esta misma canción de ‘Godzilla’, pues grabó su parte antes de morir hace unos meses a los 21 años de edad, y los últimos segundos de este vídeo están dedicados a su persona. “Serás recordado para siempre” y «cambiaste el «mundo»» son algunas de las frases que se le dedican.
Aunque Shakira no ha llegado al número 1 en España con su tema junto a Anuel AA, ‘Me gusta’, no se puede negar que ha sido todo un éxito: continúa en el top 7 casi 2 meses después de su lanzamiento, es platino en nuestro país y a nivel global se acerca a los 100 millones de streamings. Había cierta curiosidad por comprobar qué pasaba con el videoclip de esta canción que samplea el hit de 1992 ‘Sweat (A La La La La Long)’, pero ha cumplido con las expectativas solo a medias.
Sony lo presenta como «un cortometraje vibrante y surreal dirigido por Drew Kirsch (‘Lover’ de Taylor Swift)», pero al final lo que vemos no es tanto un corto como un vídeo de cuidadísima fotografía, reiterativo y en el que no termina de pasar nada. Asistimos a un viaje en tren y a una ¿apasionante? sesión de cocina de Anuel AA y posterior cena de ambos protagonistas, pero no se termina de mover ficha en ninguna dirección para aprovechar esa letra que se queja: «dices que me quieres pero siento que me usas». Es lo que se conoce desde siempre como «una ocasión perdida».
La buena noticia es que Sony confirma que «Shakira se encuentra grabando más música inédita que será desvelada este año», y además que emprenderá una nueva gira en 2021. Seguro que será muy exitosa tras el pelotazo dado por la Super Bowl: jamás un intermedio había sido tan visto en Youtube como el suyo junto a Jennifer Lopez, pues ya van 140 millones de visualizaciones en el visor de Google.
La formación estadounidense Anamanaguchi ha cancelado su gira española. Esta se componía de dos fechas, el 23 de marzo en la Sala Caracol de Madrid y el 24 de marzo en la sala Wolf de Barcelona. La promotora Houston Party confirma que esta decisión ha sido motivada por el coronavirus. Hoy en portada analizamos cómo la expansión de la enfermedad está afectando a la cultura en Francia e Italia y cómo puede afectar a nuestro país.
La promotora explica en un comunicado: «En breve anunciaremos las fechas del tour que los neoyorquinos efectuarán en 2021. Quienes hayan adquirido entradas para los dos conciertos cancelados que iban a celebrarse este mes pueden recuperar el importe de las mismas dirigiéndose a los puntos de venta donde las compraron. Lamentamos las molestias que la suspensión de estas dos actuaciones puedan ocasionar a los fans de Anamanaguchi».
Hace unos días repasábamos las cinco canciones de Anamanaguchi que no podían faltar en sus conciertos, y entre las que cabe mencionar colaboraciones con Hatsune Miku o HANA. La banda publicaba en 2019 su último disco de estudio, ‘[USA]’. Esta es solo una de tantas bandas y artistas que han cancelado sus giras debido a la epidemia, y entre los que se encuentran The National, BTS, Green Day, Avril Lavigne, Maluma o Stormzy.
Bravo Fisher! presentaba este viernes en la Sala Rockville de Madrid las canciones de su nuevo disco ‘Amor’, un nuevo trabajo del que el artista se muestra tan orgulloso que llegó a sonar al completo, de cabo a rabo, durante esta presentación de aproximadamente hora y media. Comenzando con ‘Las encuestas’, la canción en la que Guillermo Galguera -hombre detrás de Bravo Fisher!- celebra el triunfo de la izquierda, el artista demostró que los estribillos pop y las melodías son el gran fuerte de esta nueva entrega. Así, sonaron con agrado ‘De menos’, ‘Pierdes’ o ‘Fin’ sin que apenas tuviéramos tiempo de echar de menos viejos éxitos como ’39’. Foto: Pablo Martínez Guitian.
Galguera no prescindió de Autotune, que es uno de los rasgos más característicos de este nuevo álbum (en los primeros momentos de la noche algo atolondrado en su mezcla con las guitarras eléctricas); pero también hubo espacio para recordar canciones de álbumes y EP’s pasados como la ultrabailable ‘Despídeme’ y ‘No me arrepiento’. Especialmente abrumadora sonó la recuperación de ‘Luznegra’ del incomprendido ‘Solos’, pese a que no se llevara tantos vítores como, al final de la velada, viejos hits de ‘El valle invisible’ como ‘Corriendo a ciegas’ y ‘Miradas’.
Es ‘Amor’ un disco colaborativo y, si bien La Bien Querida no pudo pasarse para interpretar su parte de ‘Yayito’, al fin y al cabo esta es una canción muy personal en la que Bravo Fisher! habla sobre su infancia y depresión, y no deja de tener sentido que de hecho la interprete completamente en solitario. Pero no pasó eso con otros dúos del álbum, pues Rocío Sáiz de Las Chillers y Monterrosa sí estaba por allí, y pese a que pisó una regleta en mitad de ‘Proyectil‘, lo que llevó a tener que repetir el tema; a la segunda fue la vencida y el público sí pudo celebrar otra de las nuevas grandes canciones del artista en su totalidad.
Teresa de Ganges también salió para interpretar la bonita ‘Santo y seña’, si bien la gran sorpresa de la noche la daba Fatal Tiger al realzar la belleza de ‘Laberinto’ y además ofrecer un set como telonera de cortar al hipo, gracias al despliegue de su bonita voz y únicamente al acompañamiento de una guitarra eléctrica. Impresionante, mucho mejor que en estudio, la versión en vivo de ‘Cada noche’… y eso que por alguna razón en esta sala -de gran sonido, por otra parte- no se apagan las luces para que el público pueda entregarse, desinhibirse y bailar. ¿Tiene sentido ver a los artistas ahogados en tonalidades azules y rojas mientras una luz blanca está dando en el cogote al público? Por lo demás, una noche agradable en la que Fatal Tiger parecía estar cantando desde el bar de ‘Twin Peaks’ y Bravo Fisher! nos recordó que su repertorio no tiene tantísimo que envidiar a los de totems del pop como Miss Caffeina y La Casa Azul. 7.
Bala Perduda está celebrando estos días una nueva edición en la Sala Apolo de Barcelona, y tras tener lugar los primeros «rounds», el próximo jueves 12 de marzo será el turno del tercero. Si el primero lo ganaba la banda de pop-rock Alison Darwin y el segundo el «crooner» Rodríguez Rodríguez, en la próxima entrega del concurso probarán suerte tres artistas nuevamente dispares.
En primer lugar se encuentra el gaditano ttrraacca, que presentará su primer disco ‘Depressed 24/7 but always down to party’. Si el título del largo ya llama la atención, ojo al que promete convertirse en el mayor éxito de este artista de «post-trap»: en este estilo que gustará a fans de La Zowi o Bad Gyal, ‘Eterno moderno’ critica el snobismo musical en frases como «si antes me gustaba el indie, ahora me hace potar» o «soy el emo de mi pueblo, ya no me gusta el trap, si está en Spotify es demasiao comercial, solo escucho Soundcloud, apropiación cultural, blanquito privilegiao, bañao de precariedad».
Mucho más electrónico y pop es el sonido de Di Brain, dúo de Barcelona formado por Wolf y Angel que en 2019 editaba el EP ’15’. Una manera fácil de describir a Di Brain sería comparándolos con Die Antwoord por imagen, pero por estilo andan más cerca de la versatilidad y sonido vibrante, colorido y global -pero también ligeramente industrial y post-apocalíptico- de unos Major Lazer. ‘Question Yourself’ tiene ecos dubstep y trance, mientras el dub asoma en ‘It Ain’t an Ordinary Day’ y hay ritmos propios del ska y el grime en temas como ‘Zombie Killa’.
Por último, Tauro es uno de esos proyectos perfectos para las playlist de hip-hop «chill» de Spotify. Su tema más escuchado, una colaboración con URTICARIA y VERYCUTE, tiene el bonito título de ‘Arigato bebé’ mientras ‘Tus ojos lloran sangre’ es puro trap-R&B melancólico. Sus influencias, que van del jazz fusión a los ritmos dancehall (‘Calor’) o el sonido ‘blonde’ (‘Océano’), pueden ser más remotas, sin embargo: ‘Siento’ sería una balada R&B de los años ochenta si no fuera por la presencia de ese autotune tan propio de nuestro tiempo.
Lady Gaga es lo más votado de JENESAISPOP con ‘Stupid Love’, un nuevo single que ha colocado en el top 5 de Reino Unido y en Estados Unidos. También han tenido buena acogida entre nuestros lectores ‘Say So’ de Doja Cat y lo nuevo de Christine and the Queens, ambas en el top 15. En general, es una semana con multitud de novedades y también Taylor Swift, Perfume Genius, Jessie Ware, Bad Bunny y J Balvin -por separado- llegan al top 40. Nos despedimos de ‘¿Qué?’ y ‘Zorra’, ambas con más de 10 semanas de permanencia y en la mitad baja de la tabla. Podéis escuchar nuestra última lista de novedades y votar por vuestras canciones favoritas, aquí.
Arca ha concedido una entrevista a Garage Magazine, la plataforma digital de «arte, moda y cultura» de VICE, y esta desvela algunos detalles interesantes de su nuevo disco, que sale este año. El sucesor de ‘Arca‘ llevará por título ‘KiCk i’ y contará oficialmente con las colaboraciones de Rosalía y Björk, entre otras no anunciadas. La primera se pasó hace unos meses por una sesión de Arca programada en ‘PrEP+’, la fiesta de Frank Ocean en Nueva York, y de la relación entre Arca y Björk casi no hace falta hablar: la primera es co-productora de sus aclamados últimos dos discos, ‘Vulnicura‘ y ‘Utopia‘. Según Garage, la colaboración de Rosalía en ‘KiCk i’ es un «dueto acelerado», mientras la islandesa simplemente «canta» en el proyecto.
En la entrevista, Arca explica que el concepto de ‘KiCk i’ es la fluidez, y que en este sentido es un trabajo que fluye entre diversos géneros, del pop al drum n’ bass. La primera pista de hecho se llama ‘Nonbinary’. La productora detalla: «Todos tenemos múltiples personalidades. Creo que eso, en lugar de causar pánico, puede ser un alivio. Ha habido una clara intención en el disco de dejar a cada personalidad expresarse, de permitir la modulación entre ellas de manera espontánea. Lo normal no existe».
En términos generales, Arca comenta el concepto del álbum: «en lugar de reflejar la disforia de género, quiero explorar la euforia de género. Me siento muy maternal y protectora con la gente que viene a verme en los conciertos». La artista explica que busca visibilizar la fluidez de género porque de niña no conocía demasiados referentes. La autora de ‘Desafío’ ha sido recientemente noticia por publicar un single de 62 minutos llamado ‘@@@@@‘.
Ya comentamos en su momento que existía un nexo de unión entre Rosalía y Björk, El Guincho, que trabajó con la islandesa en ‘Biophilia‘ antes de convertirse en mano derecha de la autora de ‘El mal querer‘. Pero además, Rosalía ha mencionado más de una vez a Björk entre las artistas que le inspiran. A El Mundo comentaba: «Björk es productora ejecutiva de su trabajo y siempre reivindica eso por encima de todo. Es una mujer a la que admiro muchísimo por eso, por su manera de entender la música y por su fuerza».
Tras su origen y expansión en China, el COVID-19, o coronavirus, está avanzando en Europa, con especial incidencia en países próximos –geográfica y culturalmente– a España como Italia y Francia. En el primero, donde se han dado 7.000 positivos y 366 muertos, se habla ya de «caos» cuando 15 provincias –incluidas Lombardía, donde se localizó el primer foco de contagio masivo, o Venecia– están aisladas y sus 16 millones de habitantes tienen prohibido abandonar esos territorios por cualquier medio al menos hasta el próximo 3 de abril. Sólo en casos de «imperativos profesionales debidamente verificados» y a situaciones de urgencia por razones de salud se permitirán desplazamientos y, en general, se aconseja a la población confinarse en sus casas. Tampoco pueden abrir recintos en los que pueda haber aglomeraciones de gente como museos, cines, teatros, discotecas, gimnasios y estadios de fútbol. En cuanto a conciertos, se han cancelado prácticamente todos los eventos de artistas internacionales en ciudades como Milán, Bolonia o Verona, destacando los de OneRepublic, Avril Lavigne, Maluma, Louis Tomlinson, Kelis, DIIV, Sebadoh, Princess Nokia…
En cuanto a Francia, la situación parece menos preocupante, con 1.126 infectados y 19 personas fallecidas hasta el momento. Tras ver cómo se cerraba el Museo del Louvre por el plante de sus trabajadores ante el teórico riesgo para su salud y prohibirse días atrás los eventos que congregaran a más de 5.000 personas, el gobierno francés ha acometido desde ayer medidas más extremas: han decidido prohibir las reuniones de más de 1.000 personas para evitar la propagación del COVID-19. No quedarán afectadas las manifestaciones de protesta ni los exámenes y concursos públicos, así como las elecciones municipales previstas para los días 15 y 22 de este mes, y los transportes públicos no están afectados. Pero sí los conciertos en París de Avril Lavigne, Andrea Bocelli y las dos últimas fechas de la gira de Madonna (la de Maluma prevista para el 22 de marzo podría estar al caer). En cuanto a artistas francófonos, Ninho o Roméo Elvis (hermano de Angèle) también se han visto forzados a cancelar sus eventos en la capital. Una lista que seguro crecerá con la nueva norma recién anunciada.
Recordemos que, al margen de las numerosas cancelaciones de giras internacionales, entre las que se enmarca la de Avril Lavigne, ya mencionada, y también las de Miley Cyrus y Pearl Jam (que empezaban el 18 de marzo en Toronto), un evento tan importante para la industria musical mundial independiente como el festival South By South West de Austin, Texas, anunciaba su cancelación por primera vez en 37 años.
¿Y en España? Tras los últimos datos ofrecidos por el Gobierno, que confirman 26 muertos y más de 1.000 infectados, esta mañana no se anunciaban medidas de restricción importantes, más allá de consejos de profilaxis e higiene y llamadas a la calma, pero no se descartaba que a lo largo de la tarde se aplicaran medidas excepcionales en Madrid y País Vasco. Tras anunciarse el cierre de colegios en Vitoria durante dos semanas, la Consejera de Salud vasca Nekane Murga ha indicado que se analizará «caso por caso los eventos que superen los 5.000 espectadores en la ciudad», refiriéndose a los culturales y deportivos. Poco después Madrid ha anunciado el cierre de guarderías, escuelas, institutos y universidades. El Ministerio de Sanidad comunicará más medidas el martes por la mañana, tras recomendar el teletrabajo y flexibilizar horarios. JENESAISPOP ha acudido a varias promotoras que operan en nuestro país para conocer sus posturas, pero hasta hoy 9 de marzo no se ha anunciado ninguna cancelación.
La organización de Mallorca Live Festival indicaba hace unos días en rueda de prensa, tras ser preguntada por el coronavirus por un periodista de la agencia EFE, que seguirían las indicaciones de las autoridades sanitarias con las que ya afirmaban estar en contacto. Lo mismo nos indican desde SanSan Festival, el primero de los grandes festivales del año que tiene lugar en Semana Santa en Benicàssim: hablan de normalidad y de su coordinación con las autoridades locales en función de las decisiones del Ministerio de Sanidad. Aun así, recuerdan que falta más de un mes para el evento (las primeras medidas anunciadas, como el cierre de colegios en Vitoria, atañe a las próximas 2 semanas). Una responsable de prensa de Last Tour, promotora de Bilbao BBK Live y Azkena, nos indica: «Todos los eventos siguen adelante y no hay ninguna previsión de cancelación por parte de las autoridades, de artistas ni del promotor».
Algunos de los macroconciertos previstos en Madrid para los próximos días son el concierto de despedida de Tequila, la puesta de largo de ‘Salto al color’ de Amaral, la entrega de premios de Cadena 100 y el tour de Maluma. Por Barcelona también pasarían Maluma y la gira de The Cat Empire.
Rodrigo Cuevas es uno de los artistas nominados a los Premios MIN en la categoría de Álbum del año, y de hecho es uno de los artistas más nominados de esta edición, que se celebra el miércoles 11 de marzo. El artista asturiano aspira al mencionado premio gracias a su primer disco ‘Manual de cortejo‘, hecho mano a mano con Raül Fernández «Refree» y con el que ha alcanzado el top 53 de la lista de ventas española. Tras varios años triunfando de manera más local gracias a su espectáculo de cabaret y a canciones tan divertidas como ‘Verdiciu‘, Rodrigo Cuevas ha consolidado su promesa con un primer largo que cruza música y textos tradicionales asturianos con electrónica, y sobre el que nos hablaba recientemente vía telefónica, bastante antes de que se dieran a conocer las nominaciones de los MIN. El artista está a punto de mudarse cuando hablo con él y nos habla de la composición del disco por los pueblos asturianos, la importancia de reconocer la historia o de las ventajas y desventajas de que los jóvenes vivan, como él, en el campo. Foto: M2 Visualstudio.
Te iba a preguntar por el pueblo donde vives, Vegarrionda, pero me dices que te estás mudando…
Sí pero me mudo a la aldea de al lado, está a 2 kilómetros. Es el mismo valle. Te vi en Leitmotiv hablando sobre tu vida en el pueblo. ¿Cómo es tu día a día en Vegarrionda? ¿Viajas mucho a la ciudad?
Viajo bastante al estar de gira, los fines de semana suelo tener más trabajo y durante la semana intento estar en casa lo máximo posible porque me encanta, vivo con mi pareja y nos gusta trabajar en la finca, la huerta, tenemos una burrina, un perrino, gatos… Nos gusta mucho hacer vida de casa, de pueblo. Has hecho el disco con Refree. Los dos os embarcasteis en un viaje por los pueblos de Asturias y Galicia. ¿Por qué pueblos fuisteis? ¿Recuerdas algún percance o anécdota que vivierais durante el viaje?
La idea inicial era irnos por los pueblos de Asturias y Galicia pero al final por Galicia pasamos muy de lao. Estuvimos en el Aller, en Cabanón; estuvimos en Cangas del Narcea; en Vidal, grabando; en Trabau, que está en Degaña… y fue muy bien. Raül necesitaba un viaje iniciático por los pueblos de Asturias para conocer de primera mano la música asturiana, sin filtros, y al final le flipó un montón.
Una anécdota es que estábamos en Vidal, en un pueblo arriba del monte; yo tenía que irme a por unas cosas y Raül y otros se fueron a Trábau, y yo le dije de coña que tuvieran cuidado por allí porque es zona de osos. Y yo, que soy asturiano, no he visto un oso en mi vida. Al rato le llamo y me dice que ha visto dos osos, que los han grabado y todo. Y al día siguiente nos despertamos allí y por la mañana fueron los osos al mismo prado, los veíamos desde el hotel. Muy guapo.
Recuérdame cómo llegas a colaborar con Refree. Parece que siempre está a mil cosas…
Yo le invité a un concierto en Barcelona, él vino y al salir no me dijo nada y yo pensé que no le había gustado. Sin embargo, a los tres o cuatro días es él quien me contacta por mail y me dice que le gustó un montón el concierto y me ofrece colaborar. Me dice «si quieres ahondar más en esa parte folclórica, te acompaño en eso, que me encantó (el concierto)». Y a partir de ahi yo volví a Barcelona, tocamos juntos… y poco después nos pusimos a trabajar en serio.
En el viaje buscabais empaparos de tradición, en concreto hablas de voces, percusiones, de músicas…¿Teníais algo concreto en mente?
No íbamos con un objetivo muy concreto, la intención sobre todo era que Raül viera de primera mano cómo es la cosmovisión asturiana, el folclore tradicional, y escuchar los puntos de partida para el disco, que, gracias al viaje, nos dimos cuenta que tenían que ser la voz y la percusión. A partir de ahí el objetivo fue adornar y que Raül viese la profundidad del trabajo que podíamos hacer, la emotividad del folclore asturiano, del paisaje, la forma de hablar, la lengua… que al final todo esto está unido.
«El objetivo del viaje fue que Raül viese la profundidad del folclore asturiano, del paisaje, la forma de hablar, la lengua… que al final todo esto está unido»
¿Qué descubristeis durante el viaje que os fascinara o sorprendiera especialmente?
A mí me sorprendió muchísimo Angelita d’El Cabanón, que al final no salió en el disco. Me parece impresionante cómo canta, a sus 82 años. Es muy fuerte. Ahora no paro de ir a su casa.
¿Cómo la describirías?
Ella canta tonadas y tiene una forma muy antigua de cantar. Las tonadas a veces se cantan muy fuerte, como gritado, y ella las canta de una forma muy suave y delicada y las adorna muy bien. Es una virtuosa.
¿Y a Raül?
A Raül le sorprendió muchísimo Angelita Caneiro, que es una panderetera de Degaña, de las que mejor tocan este instrumento. Sale en ‘Pena’. Es increíble cómo toca la pandereta.
¿Cómo fue el proceso de adaptar textos tradicionales al lenguaje pop?
La mayoría de textos del disco es tradicional. Es el lenguaje poético que más he estudiado y trabajado y además encaja perfectamente con formas más pop porque son rimas fáciles, son versos octosílabos de ABAB, que son muy fáciles de utilizar en muchos temas.
¿Hubo algún tema que fuera especialmente enriquecedor para ti adaptar?
‘Tengo de subir al puertu’. Mi planteamiento con esta canción era otro al principio, fue muy guay cómo creció con Refree, que la hizo tan experimental. Para mí quedó un temazo revelación.
En cuanto al trabajo de Refree, ¿cómo decidís qué tipo de texturas electrónicas meter en las canciones? ¿Ha sido un trabajo de exploración conjunto?
La grabación y producción del disco la hicimos juntos, todo al mismo tiempo. Estábamos en su estudio todo el rato los dos opinando, aportando; hay cosas que toco yo, cosas que toca él… Fue todo muy compartido, por eso al final se decidió que Raül tenía que salir en el álbum no solo como productor, sino también en la misma portada como artista, porque el disco es de los dos.
¿En general cómo describirías a Raül como colaborador?
Nos entendimos muy bien desde el principio prácticamente. Y fue muy fácil porque como los dos tenemos un sentido del humor muy parecido, estábamos riendo todo el día, experimentando y divirtiéndonos mucho. Estuvimos encerraos en el estudio más de mes y medio y todo el rato fue un descojone.
Por otro lado lo que has buscado en este disco es potenciar la parte seria de tu discurso.
Más que seria diría que es una parte más profunda, porque en el disco también hay cosas divertidas, como el ‘Xirinigüelu’. Quería que fuera profundo, que no se quedara en una parte superficial.
«La colaboración con Raül fue desde la amistad y todo el rato fue un descojone porque tenemos un sentido del humor muy parecido»
De hecho uno de los temas que tratas en el disco es la importancia de la historia, que no se olvide el pasado. La primera pista se llama ‘Namás s’acaba lo que nun se cunta’, ‘Cesteiros’ o ‘Rambalín‘ cuentan historias dentro de que las propias canciones y músicas tradicionales ya son historia… ¿Por qué es tan importante para ti el concepto de que la historia no sea olvidada?
En el mundo tradicional eso es importantísimo. Yo buscaba transmitir la importancia de reconocer no solo el pasado, sino también el legado, lo que la gente antigua deja detrás. Antiguamente se hacían las cosas como si la gente durase cientos de años, se hacían las cosas para durar generaciones. Ahora es al revés, compramos cosas que nos valen una pasta y que nos duran dos o tres años, nos gastamos 300 euros en un pantalón y ni siquiera nos planteamos que ese pantalón nos vaya a durar 4 o 5 años. Ya ni te digo dejárselo a nuestros hijos… Antiguamente lo que se tenía se intentaba que durase para los siguientes.
De ahí nace también el título del disco. Hablar de «cortejo» hoy en día suena totalmente anacrónico.
Exacto. Yo en el concierto hago un reflejo de lo que es la decadencia humana, y lo hago comparando la forma de ligar que es la de cantar ‘Ronda de Robledo de Sanabria’ debajo de una ventana con lo que puede ser mandar un mensaje a alguien que ponga «ola d dnd», así sin vocales, mal escrito. Es la mayor decadencia humana que existe (ríe).
Decadencia humana en cuanto a relaciones personales, te refieres…
¡En cuanto a todo, en cuanto a elegancia existencial! ¡No se puede ser más cutre que preguntar «ola d dnd»!
«No se puede ser más cutre que preguntar «ola d dnd». Es la mayor decadencia humana»
En ElDiario dijiste que los jóvenes deberían vivir en el campo y los mayores en la ciudad. Es una declaración radical.
Bueno, eso una simplificación de lo que dije pero sí. Yo creo que los jóvenes deberían vivir en el campo y opino que para la gente mayor es mas cómodo vivir en la ciudad. Hay mucha gente que dice «yo en el campo ya viviré cuando sea mayor» y yo respondo: «¿pero cuando seas mayor cómo te vas a ir a vivir el campo, si no tienes ni puta idea? ¡Y te vas a estar quejando de todo!» Al campo tienes que irte de joven y luego ya de mayor irte a la ciudad, que es donde tienes un ascensor, el médico y el súper al lado de casa, y donde no tienes que coger el coche para nada.
¿Por qué los jóvenes deberían vivir en el campo?
En el campo hay más libertad en todos los sentidos, si necesitas un espacio grande para algo es más barato, en el campo puedes conocer a gente de forma más profunda, si te gusta hacer fiestas en casa es más fácil hacerlas, puedes desarrollarte más personalmente…
Lógicamente para vivir en el campo se necesita coche…
Hombre, ahora sí porque hay muy poca gente pero seguro que si hubiera más gente habría más transporte público.
¿Cómo es en tu cabeza un campo habitado sobre todo por gente joven?
Tiene la desventaja de que los jóvenes gentrificamos todo mucho, y por esta razón el campo perdería autenticidad. La gente es tan pesada gentrificando, haciendo todo igual… Por otro lado, el campo es un lugar más intergeneracional, la gente mayor te enseña mucho, todo el mundo está más en contacto los unos con los otros, y esto contrarrestaría lo otro.
«La gente es muy pesada gentrificando, haciendo todo igual»
Dices que Mercedes Peón es tu mayor referencia. Yo no la conocía, la escuché el otro día y me fascinó, me pareció una especie de Meredith Monk gallega. ¿Qué es lo que más valoras de su trabajo?
Valoro su autenticidad, su conciencia de que lo que está haciendo es un legado para los demás, y luego el directo tan potente que tiene y el conocimiento que tiene de la música tradicional. Para mí ella es como una señora antigua tocando instrumentos electrónicos y eso me fascina.
Sigues presentando ‘Trópico de Covadonga’. ¿Habrá gira de presentación clásica de ‘Manual de cortejo’ o seguirás con el mismo espectáculo?
De momento seguimos con ‘Trópico de Covadonga’, que en cualquier caso es el espectáculo donde toco las canciones de ‘Manual de cortejo’.
Según informan medios internacionales como Paris Match, el actor sueco Max Von Sydow ha fallecido hace unas horas a la edad de 90 años, según ha comunicado su esposa, cineasta y productora francesa, Catherine Brelet. Se desconoce si padecía algún tipo de dolencia, más allá de su avanzada edad. Von Sydow era uno de los actores más prestigiosos y populares del cine internacional: primero, por haber sido uno de los actores predilectos de Ingmar Bergman, protagonizando algunos de sus filmes más célebres como ‘El séptimo sello’ (1957), ‘Fresas salvajes’ (1957) o ‘El manantial de la doncella’ (1960); y después, porque su carrera en Hollywood le llevó a participar en auténticos taquillazos, lid en la que se ha empleado casi hasta sus últimos días.
Tras encarnar a nada menos que Jesucristo en ‘La historia más grande jamás contada’ (George Stevens, 1965), Von Sydow alternó nuevos filmes a las órdenes de Bergman (‘La hora del lobo’, ‘La vergüenza’) con una creciente carrera en Hollywood. Así, su rostro se hizo enormemente conocido en los años 70 y 80 con papeles no siempre protagonistas, pero sí destacados (y, lo más importante, inolvidables) en éxitos como la adaptación fílmica de ‘El exorcista’ (William Friedkin, 1973; también participó en la secuela de John Boorman, ‘El Hereje’), ‘Evasión o victoria’ (John Houston, 1981), el ‘Conan El Bárbaro’ que encumbró a Schwarzenegger (1982), algún Bond como ‘No digas nunca jamás’ (Irvin Kershner, 1983), ‘Dune’ (David Lynch, 1984), ‘Hannah y sus hermanas’ (Woody Allen, 1986). En 1987 protagonizó ‘Pelle El Conquistador’ de Bille August, por la que obtuvo su primera nominación a un Oscar; la segunda, que tampoco ganó, llegaría en sus últimos años de carrera: en 2011, gracias a su papel en ‘Tan fuerte, tan cerca‘ de Stephen Daldry.
La fecha de su última nominación a un galardón de la industria de Hollywood es significativa, puesto que muestra cómo Von Sydow mantuvo su carrera activa con papeles relevantes hasta el final: ‘Shutter Island‘ (Martin Scorsese, 2010), ‘Robin Hood’ (Ridley Scott, 2010), ‘Star Wars: El despertar de la fuerza‘ (JJ Abrams, 2015) o el éxito televisivo ‘Juego de tronos‘ (donde interpretaba al Cuervo de Tres Ojos). Desde su matrimonio con Brelet, Von Sydow vivía en la región de la Provenza, se había nacionalizado francés y había sido condecorado con la prestigiosa Legión de Honor.
Confeti de Odio se está labrando una carrera como uno de los letristas más brutalmente honestos de su generación, y después de encogernos el corazón con el retrato depresivo de ‘Si me quiero’, estrena una nueva balada que sí formará parte del largo que publica esta primavera, y que sucede a la noise-pop ‘Muchísimo‘.
Se trata de una canción llamada muy gráficamente ‘Ansiedad (has vuelto a mí)’ en la que Lucas de Laiglesia vuelve a hacernos pupa con una serie de frases imborrables. «Busco soluciones, cero terapeutas, sé que me hacen falta pero qué pereza» puede resumir el sentir de toda una generación, pero en el tema hay lugar también para la baja autoestima («salgo por la noche medio arreglado, en el cuerpo raro que me ha tocado») y los chistes autocríticos («y el problema aquí soy yo, que no tengo solución, ¿dónde me devuelvo?, mándame la ubicación»). Sin embargo, Lucas, como buen narrador de historias que es, culmina el tema con un momento de esperanza: «y si no hay nada feliz en tu mundo, podemos ser infelices los dos juntos, aunque nada sea como hemos soñado, el infierno es más fresco a tu lado».
La cruda producción de ‘Ansiedad (has vuelto a mí)’, en la que en momentos estratégicos asoma la melodía de un teclado, pone en el centro el sincero mensaje de esta canción que Confeti de Odio presenta mediante un «lyric video» creado por Glux y compuesto por un vídeo de la infancia de Lucas. Vidaur es también noticia estos días por la publicación de ‘El tejido de las cosas‘, su debut en la novela que acaba de publicar Libros Walden, la división literaria del sello de idéntico nombre.
Cuando faltan menos de dos semanas para que llegue hasta nosotros ‘After Hours’, el esperado nuevo álbum de The Weeknd, Abel Tesfaye está lógicamente inmerso en una intensa promoción del álbum. Hace un par de semanas presentaba la balada que da título al álbum y, a finales de la pasada semana, un cortometraje de 5 minutos en el que comienza abandonando el plató del programa de Jimmy Fallon tras actuar en directo… con la nariz aparentemente rota, dando continuidad al clip de su actual hit mundial ‘Blinding Lights‘. Con la cara ensangrentada y llorando, se pasea de esa guisa por el suburbano de Nueva York, atormentado, hasta que algo invisible le persigue y ataca. Luego, más sereno, espera en el ascensor a una pareja que todo apunta que lo pasarán mal.
Esa misteriosa imagen con la cara destrozada es ya el icono de esta era para el canadiense, hasta el punto de que actuaba exactamente así en el famoso programa de variedades Saturday Night Live, presentado en esta ocasión por el actor Daniel Craig. En primer lugar interpretaba ‘Blinding Lights’ apoyado en un trío en directo, rodeado de espejos. Y, más llamativamente, estrenaba otra de las canciones de ‘After Hours’. Se trató de ‘Scared to Live’, una canción en la que en su interpretación estaba asistido por nada menos que Daniel Lopatin, el hombre tras el audaz proyecto de música electrónica Oneohtrix Point Never y que acaba de firmar la BSO de ‘Uncut Gems’ –film en el que, por cierto, Tesfaye hace un cameo–. Este último tema es un medio tiempo que, por ambientación y sonidos, alude a las baladas románticas de los 80. Aunque quizá lo más llamativo es el fragmento del célebre ‘Your Song’ de Elton John que hace las veces de remate a su estribillo.
Tras el, valga la redundancia, estelar ‘Starboy’, The Weeknd parecía recular hacia su carácter más experimental y underground en ‘My Dear Melancholy,’, miniálbum editado en 2018. Sin embargo, los primeros singles de ‘After Hours’ le confirman como una de las grandes estrellas masculinas del pop actual, gracias a su dominio de los sonidos neo-R&B y su capacidad para aproximarlos al pop, como ha mostrado con creces con los singles de este disco: ‘Heartless‘ conseguía el número 1 en la lista de singles de Billboard, mientras que ‘Blinding Lights’ lograba lo propio en Reino Unido, suponiendo su primer número 1 en ese país. ‘After Hours’ será presentado en una gira europea que no pasará por España, al menos de momento.
Soccer Mommy, el proyecto de Sophie Allison, llega a su segundo disco tras haber llamado la atención en el entorno underground con canciones de su debut como ‘Your Dog‘ y ‘Cool‘. Playlists de Spotify como «Sad Indie», «Feel Good Indie Rock» y «Ultimate Indie» son sus mayores fuentes de popularidad, lo cual dice bastante sobre lo que nos encontraremos en este disco que recibe el nombre de ‘color theory’, y que Sophie Allison ha explicado que trata sobre los demonios que le vuelan la cabeza (‘lucy’), la enfermedad terminal que su madre ha padecido durante una década (‘yellow is the color of her eyes’), la manipulación que puede llevarle a impedir alzar la voz (‘stain’) o la depresión en el acercamiento a la vida adulta (la práctica totalidad del álbum).
Sophie Allison nació en 1997, el año de edición de ‘OK Computer’, y la influencia de los Radiohead de mediados y finales de los 90 es tan patente que una de las pistas casi, casi se llama ‘Climbing Up the Walls’. La mencionada ‘yellow is the color of her eyes’ tiene tanto del inicio de ‘Subterranean Homesick Alien’ como de las estrofas de ‘Creep’, e incluso cuando el disco decide acercarse a los sonidos ambiente (‘night swimming’), o a un mínimo de virguería (‘gray light’) recuerda a la banda de Jonny Greenwood.
Otra influencia fundamental en este disco parecen Deerhunter, muy especialmente ‘crawling in my skin’, que prácticamente es una composición de los de Bradford Cox, aunque solo sea porque el productor escogido para el álbum es Gabe Wax, que fue un ayudante de ingenieria de sonido en ‘Monomania‘ y ha trabajado en varios álbumes de The War on Drugs. Las guitarras eléctricas crudas y sórdidas de todo el álbum nos llevan por tanto de manera continuada al underground de los 90, también con referencias como los Sonic Youth más pop, Pixies o Yo La Tengo, pero eso no quita fuerza dramática a algunas de las composiciones.
Así, la «outro» de ‘yellow is the color of her eyes’ es absolutamente abrumadora en su enfrentamiento a la muerte (“quererte no es suficiente / aún estarás bajo tierra cuando todo acabe / reconoceré el día cuando llegue / sentiré frío cuando me apaguen el sol”), mientras que las melodías de ‘circle the drain‘ y ‘crawling in my skin’ podrían haber sido hits de la era MTV en la década que parece haber inspirado principalmente todo este álbum.
‘color theory’ tiene tiempo de dejar alguna pequeña nota de humor e ironía, como en esa ‘royal screw up’ que Soccer Mommy dice haber escrito en 20 minutos («te pones tu armadura y salvas a chicas guapas como yo»), pero nunca termina de dejar de lado cierta amargura («quiero una respuesta para todos mis problemas / pero no hay respuesta porque yo soy el problema, ahora y siempre»), resultando más que nada un reflejo de la alienación y la frustración post-adolescente. Seguro que una generación puede identificarse con su visión oscura del mundo, y otra algo mayor recordará junto a ella unas cuantas cosas.
Calificación: 7,7/10 Lo mejor: ‘yellow is the color of her eyes’, ‘circle the drain’, ‘crawling in my skin’, ‘lucy’ Te gustará si te gusta: Deerhunter, Torres, los Radiohead entre ‘The Bends’ y ‘OK Computer’
La gala número 8 de Operación Triunfo 2020 se celebraba anoche, 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Por eso el talent-show tuvo una selección musical especial en el que todas las canciones interpretadas –salvo las de los nominados Gérard y Jesús, escogidas por ellos– tenían un poso feminista y/o estaban compuestas por mujeres. ‘Girls Just Wanna Have Fun‘ de Cyndi Lauper, ‘Se acabó‘ de María Jiménez, ‘Mujer latina‘ de Thalía (por parte de la talentosa Nia, que vio «recompensado» su talento con la noticia de que Kike Santander producirá su primer single; temblando estamos), ‘Man! I Feel Like a Woman‘ de Shania Twain, ‘La puerta violeta‘ de Rozalén, ‘Just a Girl‘ de No Doubt (su intérprete en la gala, Maialen, fue escogida como favorita del público) y ‘bad guy‘ de Billie Eilish fueron los temas escogidos, rematando al final (no al inicio, como es habitual) con ‘No controles‘ de Olé Olé fueron los temas interpretados.
En esa exaltación de la mujer, destacó también la presencia de dos mujeres como invitadas. Dos artistas muy jóvenes, y habituales en esta web como son Nathy Peluso y DORA, proyecto musical de Dora Salvatore, hija de Diego Postigo (The Cabriolets) y la desaparecida Bimba Bosé. Esta interpretó el neo-bolero que había estrenado precisamente el pasado viernes, ‘Ojos de serpiente‘, justo cuando la artista de tan solo 15 años se presentaba en directo en Madrid. Acompañada por un trío en directo, DORA brilló (literalmente, gracias a una llamativa sudadera llena de pedrería) en su primera actuación en un escenario de tanta difusión como OT, y quizá eso derivó en ciertos nervios que afectaron a su voz.
Mucho más segura y sólida, dado su bagaje y, sobre todo, el morrazo del que siempre ha presumido en escena, Nathy Peluso comandó cual diva pop un amplio cuerpo de baile mientras interpretaba su último single. Un ‘Business Woman‘ con el que la argentina lanza un mensaje de poder dentro de una industria que, también, está tradicionalmente dominada por mujeres, y que tuvo una traslación bastante potente en este inmejorable altavoz. Al terminar su actuación, dio las gracias a Anajú por haber cantado tres galas atrás su ‘Sandunguera’.
El planeta de colores de Lady Gaga, los mensajitos de J Balvin, la teletienda distópica de los Strokes, las reivindicaciones feministas de Taylor Swift y la expiación de Demi Lovato. Zarandeamos las imágenes de los videoclips más destacados de las últimas semanas y recogemos sus referentes estéticos y narrativos.
Stupid Love (Lady Gaga)
“El mundo se pudre en conflictos. Muchas tribus pelean por su dominio. Mientras los Espirituales rezan y sueñan con la paz, los Kindness Punks luchan por Chromatica”. El nuevo vídeo de Lady Gaga comienza con una introducción que podría valer para cualquier opereta espacial o fantasía heroica de esas que poblaron las estanterías de los videoclubs y las jugueterías de los ochenta: ‘Flash Gordon’ (1980), ‘Krull’ (1983), ‘Masters del universo’ (1987)… En la primera imagen vemos un plano general de Chromatica, un mundo posapocalíptico construido a base de darle brillo a los Trona Pinnacles californianos (vamos, como hicieron con la Ciudad Encantada conquense en ‘Conan, el bárbaro’). Luego aparecen las tribus y empiezan las luchas bailadas. El director Daniel Askill, famoso por el ‘Chandelier’ de Sia, prioriza las coreografías, los pasos espasmódicos de Gaga y el diseño de vestuario (a cargo de Laurel DeWitt), por encima de la narración. El resultado es algo así como una versión drag de ‘Mad Max’, con pinceladas de ‘Barbarella’ y churretones de los Power Rangers y las Sailor Moon.
Rojo (J Balvin)
Si conduces hablando por el móvil te puede pasar como a J Balvin, convertirte en un fantasma celoso con cara de zombi, que no dejará de acosar a su ex pareja hasta que le guste un novio para ella y dé su aprobación como si fuera un padre gitano (tradicional). El videoclip de ‘Rojo’ se puede ver como una relectura de ‘Ghost’ (1990) en clave macho-facha, un estilizado melodrama con mensaje DGT que esconde subtextos tan variados como la dominación machirula más allá de la muerte o la publicidad “subliminal” de Coca-Cola Energy (¿capaz de resucitar a un muerto?). Dirigido por el estajanovista Colin Tilley (en 2019 rodó casi una treintena de clips), ‘Rojo’ destaca también por su estilo visual y su narración cinematográfica: una combinación de travellings ceremoniosos con planos más dinámicos con steadicam filmados en formato panorámico.
Bad Decisions (The Strokes)
La particular gramática de la teletienda parece una fuente inagotable de inspiración para los creadores de videoclips. En los últimos años hemos visto varios ejemplos: ‘Hula Hoop 8000’ (Monarchy), ‘Love Is A Parasite’ (Blanck Mass), ‘Mudas y escamas’ (Sr. Chinarro), ‘NRG’ (Duck Sauce)… Los últimos en sumarse a este sub(sub)género son los Strokes. ‘Bad Decisions’ es una parodia de los infomercial en clave setentera. El director Andrew Donoho, autor de los últimos vídeos de Twenty One Pilots o del ‘Dirty Computer’ de Janelle Monáe, no solo replica la estética de los setenta sino también la caligrafía visual de la televisión de la época: formato, tipografía, movimientos de cámara, iluminación, cortinillas… Un juego metalingüístico que le sirve al realizador para elaborar un discurso satírico sobre la industria musical –grupos prefabricados, bandas clónicas, estilos intercambiables, repetición de fórmulas- envuelto en una historia de ciencia ficción con ecos de ‘Westworld’ o ‘Black Mirror’.
The Man (Taylor Swift)
Comedias como ‘Adiós, Charlie’ (1964) o ‘Una rubia muy dudosa’ (1991) exponían lúdicamente las desigualdades de género a través de una misma premisa argumental: ¿qué pasaría si un mujeriego misógino se reencarnara en el cuerpo de una mujer? En ‘The Man’, Taylor Swift persigue el mismo objetivo lúdico y reivindicativo. Pero lo hace desde un ángulo diferente: ¿cuál sería su consideración social y profesional si en vez de una mujer exitosa… “fuera un hombre”? La cantante (y directora del clip) denuncia el sexismo y los privilegios del hombre-blanco-cis-heterosexual a través de varios ejemplos de masculinidad tóxica: un autoritario y egocéntrico jefe de oficina, un irrespetuoso viajero haciendo manspreading como si tuviera cáncer testicular (la escena incluye una meada en una pared con alusiones a su ex manager Scooter Braun), el dueño de un yate lleno de chicas en bikini inspirado en el Leonardo DiCaprio de ‘El lobo de Wall Street’ (a quien cita en la letra de la canción), un narcisista felicitado por su ligue ocasional, un padre felicitado por… hacer de padre, un putero, un “sugar daddy” y un tenista increpando al juez que, a diferencia de Serena Williams en el US Open, no es sancionado por ello. Al final hay sorpresa, y un último codazo satírico: “¿Podrías intentar ser un poco más sexi?”.
I Love Me (Demi Lovato)
La iconografía del “ángel del hombro” es uno de los recursos narrativos más populares de la ficción. La figura de un pequeño ángel (la virtud) y un demonio (la tentación) a cada lado de un personaje ha servido durante décadas para ilustrar los conflictos internos. El último vídeo de Demi Lovato reinterpreta esta convención narrativa adaptándola a los nuevos tiempos, mucho menos judeocristianos. El “ángel” sigue yendo de blanco, pero ya no tiene alas. Ahora levita como un yogi en el nirvana. El “demonio” ya no va de rojo ni lleva un tridente, ahora va de oscuro y hace deportes de contacto. La cantante neutraliza a su yo negativo a golpes y se enfrenta al mundo con una sonrisa luminosa. ‘I Love Me’ ilustra una canción que tiene mucho de autoficción terapéutica. Como si fuera una metáfora de su propia rehabilitación, Lovato, tras acallar a sus demonios, avanza por la vida cantando y bailando mientras va dejando atrás ‘Camp Rock’, a los Jonas Brothers y una ambulancia que remite a su último ingreso por sobredosis. Un vídeo que podría valer como complemento para su libro ‘Se fuerte: 365 días al año’.
Woody Allen es noticia después que la editorial francesa Hachette, que iba a publicar las memorias del director, ‘A Propos of Nothing’, después de haber sido estas rechazadas por otras cuatro editoriales, haya anunciado que finalmente no publicará el libro. La decisión de Hachette ha llegado motivada por las críticas del hijo de Allen, Ronan, autor de ‘Catch and Kill (Atrapa y Mata: Mentiras, espías y una conspiración para proteger a los depredadores)’, libro en el que el hijo de Allen investiga las acusaciones de abusos sexuales contra Harvey Weinstein, y que el año pasado publicaba la misma editorial. Ronan ha acusado a Hachette de «doble moral» y de “falta de ética y compasión por las víctimas” y ha decidido romper con la editorial, tras lo cual esta se ha retractado, enviando un comunicado en el que informa que ya no va a editar el texto del director.
La decisión definitiva de Hachette, que ha informado devolverá los derechos del libro a Woody Allen, ha sido cuestionada por varios nombres destacados, entre ellos el escritor Stephen King, quien, en una serie de tuits, ha compartido su opinión al respecto, desfavorable. Ha dicho: «La decisión de Hachette de anular el libro de Woody Allen me incomoda mucho. No es por él, me importa un pimiento el señor Allen. Lo que me preocupa es a quien le pondrán la mordaza después». El escritor ha añadido que «una vez empiezas, el siguiente es más fácil» y ha matizado que le parece «ignorante de cojones» que Hachette aprobara publicar las memorias de Woody Allen –acusado de abusos sexuales por su hija, Dylan Farrow- después de editar el libro de su hijo.
En España ha sido la autora Elvira Lindo quien ha criticado duramente el veto al libro de Woody Allen en un artículo llamado «matar a Woody Allen» que se ha viralizado en Twitter. Lindo argumenta que «parece no importar que la justicia haya desestimado dos veces la culpabilidad del director en los abusos que le achaca su hija», compara el trato a Allen con el «damnatio memoriae que se practicaba en la Antigua Roma» y critica el «feminismo hollywoodiense y la «negación del otro como ser humano» que ejerce, según ella, Ronan contra su padre.
Productores como Calvin Harris o Mark Ronson & Diplo (unidos bajo el alias Silk City) han conseguido que el clásico house de los 90 haya resurgido como recurso estético de éxito con hits como ‘One Kiss’, ‘Promises’ o ‘Electricity’. Pero no es una exclusiva del mainstream ni mucho menos –de hecho, se diría que artistas de corte más alternativo como Disclosure habían contribuido lo suyo a revitalizar ese subgénero–, que ofrece interpretaciones tan personales como la que ha servido para adelantar ‘Suddenly‘, el magnífico nuevo álbum de Dan Snaith bajo el nombre de Caribou, nuestro Disco de la Semana, sobre el que teníamos oportunidad de hablar con el mismo artista en una interesante entrevista. [Foto: Thomas Neukum.]
Hablamos de ‘Never Come Back’, un tema que ofrecía una pista de la diversidad que contiene este trabajo del canadiense, en la que ‘Home‘ y ‘You and I‘, también magníficas, ejemplificaban otras vertientes sonoras de la amalgama entre hedonista y alienígena que contiene ‘Suddenly’. Como decía, supone la particular aproximación a ese house (o deep house), que atrapa desde su mismo inicio combinando el doble gancho de su teclado espacial y una voz pitcheada ininteligible, al que enseguida se suma la caja y la voz aflautada de Dan que repite el enigmático mantra «y nunca vuelves, nunca vuelves para…»
Snaith explicaba en la nota de prensa que fue la primera canción de ‘Suddenly’ que terminó, y que fue tan divertida de hacer como lo es para nosotros bailarla. «Tan pronto como aterricé en los acordes de sinte principales y el gancho vocal, el resto vino junto muy rápido y naturalmente», explica. «Sentí que mi trabajo era no interponerme y no complicarla o sobrepensarla. A veces los mejores placeres son los sencillos», remacha. Ciertamente ‘Never Come Back’ aparenta sencillez, pero a la vez se percibe cómo Caribou juega sobre esa estructura básica, tanto con las percusiones y pianos como con un segundo estribillo (ese, no menos enigmático, que dice «Nunca puedo olvidarlo / prométeme que no te arrepentirás / Tú y yo estábamos juntos / incluso aunque nos conocíamos mejor»). E incluso se percibe, en esa outro en fade out, que tenía alguna que otra línea melódica más en la que trabajar, pudiendo haber prolongado sus cinco minutos otros cinco más. Pero tiene razón: como está, ya es gloriosa.
Parte de la redacción evalúa ‘Never Worn White’, la balada con la que Katy Perry ha anunciado su embarazo.
«‘Never Worn White’ es una balada a piano con bien de cuerdas, de esas bigger-than-life, que no me interesa lo más mínimo. Que esté co-escrita y producida por el sueco Johann Carlsson –conocido sobre todo por trabajos de Ariana Grande como el megahit ‘Bang Bang’ (con Jessie J y Nicki Minaj, como sabemos) y ‘Dangerous Woman’ (la canción)– justo como los últimos singles publicados por Perry ‘Small Talk‘ y ‘Harleys In Hawaii‘, no es un plus en absoluto: muy imaginativamente (#no), comienza con una interpolación de la famosa marcha nupcial de Mendelssohn, y su letra es cuidadosamente genérica («nunca vestí de blanco, pero quiero hacerlo contigo» o «estoy aquí de pie porque de verdad quiero decir «sí, quiero»»), pese a referirse de forma evidente a su relación con el actor Orlando Bloom, con el que parece que habrá boda al fin. No me cabe duda de que, por coñazo que sea, será un éxito a largo plazo: ya hay comentarios en el vídeo que aseguran que la usarán en su propia boda. ¿Puede dar más pereza? Es, en fin, un auténtico coñazo cuyo mayor ¿mérito? es haber convertido una circunstancia personal –como un embarazo y una futura boda– en un objeto de marketing. Bravo». Raúl Guillén.
«Soy defensor (moderado) de las baladas de Katy Perry. ‘Thinking of You’ me trae buenos recuerdos, ‘Not Like the Movies’ es una monada, la producción de ‘Ghost’ es preciosa y, dependiendo del día en que me preguntes, ‘Choose Your Battles’ me parece su mejor canción. ‘Never Worn White’ no es peor que muchas baladas que lo petan hoy en día en las listas británicas. De hecho, daría un riñón por que esto fuera un hit a cambio de que no dejaran a Lewis Capaldi -o puestos a pedir, a Ed Sheeran- cantar nunca más. Dicho esto, ‘Never Worn White’ tampoco es muchísimo mejor que todo eso. Su ñoñez es mínimamente tolerable. La letra es obvia de más. Una escucha y a otra cosa. Lo único que quitaría es a Katy Perry: hay un momento del puente en que su voz da ganas de salir corriendo. Espero que a Orlando Bloom no le pase lo mismo». Jordi Bardají
«De ‘Total Eclypse of the Heart’ o ‘The Power of Love’ pasando por ‘Thinking Out Loud’, han sido cientos las baladas de la historia del pop que han sabido dejar una sensación positiva y revitalizante pese a su poso romanticón. Baladas que cantar con una sonrisa pese a contener un fondo tóxico, desesperado o agridulce, gracias a su melodía o a su estructura. Lo peor de ‘Never Worn White’ es que parte de una situación alegre -Katy Perry va a casarse y está en estado- pero no sabe transmitir nada de eso: parece que él va a decirle que no en cualquier momento. Desde que emerge la melodía de Mendelssohn y se deforma para convertirse en una cosa tan tristona, parece que esto va a convertirse en ‘November Rain’ en cualquier momento. Qué mal rollo». Sebas E. Alonso.
Núria Graham ha publicado este mes de febrero su tercer disco, el primero tras participar en el álbum debut de la mediática Amaia Romero. No hay en ‘Marjorie’, el tercer largo de la cantautora de Vic, canciones parecidas a la maravillosa ‘Porque apareciste‘, pero tampoco se las echa en falta en un trabajo que suena personal y propio ante todo, y que echa mano de diversas influencias para crear una carta de amor a la familia en su sentido más amplio.
Son diversos los escenarios y personajes con los que vamos topando en ‘Marjorie’, y que no son necesariamente autobiográficos aunque puedan tomar inspiración de la vida de su autora. Sin ir más lejos, la primera canción, una emocionante ‘Connemara’ titulada como la región irlandesa en la que Núria y su familia solían veranear (la artista, cuyo padre es irlandés, sigue yendo a este lugar a menudo), y que evoca maravillosamente el sonido de los primerísimos Beach House, narra un suicidio, evento que Núria reconoce le es personalmente ajeno. Sin embargo, ‘Marjorie’ sí es autobiográfica, pues cuenta cómo la abuela de Núria -que se llamaba así, y a la que la artista no llegó a conocer- solía esperar a su marido durante horas cigarro en mano a que volviera del trabajo, construyendo mediante sonidos muy guitar-pop un bonito retrato del sufrido amor romántico de Marjorie, un sentimiento que la artista identifica como propio, guiado por la dependencia. En ella, la autora de ‘Does it Ring a Bell?‘ canta que su abuela y ella parecen estar «cometiendo los mismos errores».
Son varios los momentos de ‘Marjorie’ que valen la pena. Si la estupenda canción de raíces americanas ‘Another Dead Bee’ no tiene nada que envidiar al repertorio de Courtney Barnett (a la que recuerda mucho en ‘The Stable’) o Kurt Vile gracias a una melodía como un sol de buena, ‘Toilet Chronicles’ es un ejercicio interesante por varios motivos. Es una versión de ‘Amor de garrafa’ de Power Burkas, grupo en el que milita el ex de Núria, Marcel Pujols. La catalana convierte el hit power-punk del cuarteto de Barcelona en una bonita composición country-pop que pasaría por suya sin ningún problema, y que pretende ser un reflejo de ese «amor puro más allá de lo romántico» que Núria siente por el músico. El tema final, ‘No Returning’, es la versión de Núria de un tema que su tío compuso a la edad de ella y que dejó grabada en un cuatro pistas. Y a lo largo del álbum, los matices britpoperos y cambios de ritmo de ‘Do You Wake Up for a While Every Day?’ o los coros girl-group de ‘Hazel’ van expandiendo el sonido de Núria hacia interesantes nuevos lugares, creando huella dentro del que es sin duda el álbum más maduro de la cantautora hasta la fecha.
Calificación: 7,7/10 Lo mejor: ‘Connemara’, ‘Marjorie’, ‘Toilet Chronicles’, ‘Another Dead Bee’ Te gustará si te gusta: Laura Veirs, Courtney Barnett, Mac DeMarco
Si sale un grupo de punk, compáralo con los Ramones; si piensas en un prototipo de punky, que sea John Lydon incluso desde su mansión en California; si has de elogiar la versatilidad de un grupo de la era punk, que sea The Clash… ¿Acaso la mujer no pintó nada en los albores del punk, como si no hubiera tenido nada contra lo que protestar? La periodista Vivien Goldman publicaba el año pasado una «historia feminista de la música de Poly Styrene a Pussy Riot» que acaba de salir en España bajo el nombre de ‘La venganza de las punks’. Merece la pena mencionar su título en inglés ‘Revenge of the She-Punk’s’, en sintonía con otros neologismos como «herstory» o «shero» que aparecen en el libro en lugar de los términos masculinos «history» o «hero». Foto: Christoph Voy.
Eso es lo que nos encontramos a lo largo de estas 240 páginas: un recorrido por mujeres más invisibles y menos citadas pero que también han cambiado la historia de la música. Las hay muy conocidas como Debbie Harry o Patti Smith, algunas bastante conocidas al menos en el mundo relativamente underground, como Sleater-Kinney o Bikini Kill; y las hay completamente desconocidas y surgidas tanto en países anglosajones como en Colombia, Alemania, Rusia, Indonesia, República Checa o España, pues Las Vulpes y Diego A. Manrique protagonizan un pequeño cameo en el libro (curiosa la visión de Goldman sobre la Transición Española).
Vivien fue también música, estuvo allí a finales de los 70 y principios de los 80, y eso le permite ahondar en las cualidades musicales de estas protagonistas de una manera más técnica. Todo el libro se orquesta en torno a cuatro pilares, que son la identidad femenina, el dinero, el amor/desamor y la protesta, y para ello presenta aproximadamente una docena de canciones desde las que analiza cada uno de esos bloques. Así, Goldman incluye declaraciones de entrevistas, datos y curiosidades sobre las mujeres que cambiaron el curso de la historia de la música, pero de vez en cuando ejerce también de crítica musical, explicando qué tenían las canciones analizadas de revolucionarias tanto desde el plano lírico -el principal- como desde el plano estructural o sonoro.
En ocasiones la línea que diferencia lo que es punk de lo que no es punk es muy fina y extraña, por ejemplo, que haya varias menciones en el libro a Annie Lennox y ninguna a Tracey Thorn, pero si desde luego este libro está aquí no es para provocar una nueva pelea de gatas, pues obviamente son todas las que están, aunque no estén todas las que son. En verdad, si un defecto fácil se le puede poner a ‘La venganza de las punks’ es que su interminable name-dropping puede expulsarte de la historia si no viviste aquellos años, en lugar de meterte en aquel mundo de desigualdad y rabia que llega hasta nuestros días. Nada que una buena playlist como esta no pueda solucionar. El libro está orquestado en torno a 4 listas de canciones por una razón, y es entonces, cuando escuchas mientras lees, cuando este libro se convierte en una verdadera gozada.
Porque además de recordarnos la valía de bandas pioneras como ESG, y hacernos recuperar a The Raincoats o The Slits, Vivien Goldman rescata canciones desconocidas y absolutamente inauditas como ‘The Boiler’ de Rhoda & The Specials, que retrataba una violación tal cual ante el estupor del público que pudo asistir a sus presentaciones en directo. Turbador aunque no tanto como que hayamos sido capaces de evolucionar tan poco en 40 años en esta materia. La «catedrática del punk» pasa también de soslayo por el capitalismo feroz, el machismo en Jamaica, los derechos LGTB+, la conciliación y otras interesantes cuestiones en un libro que muestra una visión de la mujer (punk) totalmente poliédrica. 7,5. Disponible en Amazon y en tu librería de barrio favorita.