Inicio Blog Página 634

Lady Gaga & Ariana Grande, J Balvin & Maluma, El Último Vecino, HAIM… en 10 fotos que no debiste perderte

15

Vuelve nuestra sección 10 fotos que no debiste perderte, dedicada a mostrar fotos y vídeos de nuestros artistas favoritos en las redes sociales que te gustará ver (o recordar, si ya las has visto). Tras semanas de pandemia, los feeds de Instagram se habían ido volviendo repetitivos hasta que las protestas y movilizaciones de los artistas contra el racismo han capitalizado la atención y esfuerzo. Aún así, alguna que otra cosa divertida y llamativa hemos encontrado por ahí. Por ejemplo, a Lady Gaga promocionando ‘Chromatica’ de maneras ingeniosas/inverosímiles, a J Balvin siendo confundido por Maluma y a Maluma «pillado» en el WC, a Joe Crepúsculo cuestionando las restricciones de la fase 3 de desescalada…

She & Him, gloria de hogar a hogar

En estos casi tres meses de estado de alarma hemos visto actuaciones de todo pelaje. Pero, a punto de que resulten cosa del pasado (o eso esperamos, crucemos los dedos), hemos decidido recuperar esta preciosa versión de ‘Darlin´’ de Beach Boys que perpetraron, de hogar a hogar, She & Him. M.Ward y Zooey Deschanel se las ingenian para desdoblarse y crear, solo entre los dos, unas armonías y juegos de guitarra verdaderamente bonitos.

HAIM, las ex-nueras perfectas

Las hermanas Haim han sido unas de las más beligerantes contra el racismo en Los Ángeles, manifestándose en las calles y clamando por la dimisión del alcalde de la ciudad. Pero también han estado promocionando su inminente nuevo disco, ‘WIMPIII’. Y en esa lid, han mostrado una particular tendencia a mostrarse desnudas, parapetadas tras sus instrumentos o, como en esta foto, tras un periódico promocional. Aunque quizá lo mejor sea el mensaje que la acompaña: «tenemos mensajes de todas las madres de nuestros ex. Lo logramos». La venganza se sirve fría… y en pelotas.

Lady Gaga y Ariana Grande, promo bajo la lluvia

Rain On Me‘ ha sido un rotundo éxito para Lady Gaga, que ha logrado un nuevo número 1 de singles en EEUU y RU. Parte de la culpa, obviamente, la ha podido tener su promoción, en la que se ha volcado también Ariana Grande, su partenaire en la canción. Por ejemplo, en un vídeo ingeniosamente patrocinado por The Weather Channel, el popular meteorológico, muy bien traído dado el título de la canción. Ambas –cada una desde su casa, eso sí– se han convertido en intrépidas reporteras bajo la lluvia que se empeñaba en caer sobre ellas. ¿Lo pilláis? Rain. On. Me.

Ver esta publicación en Instagram

parched @ladygaga @weatherchannel ☁️ #rainonme

Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande) el

Lady Gaga, peligrosa repartidora de ‘Chromatica’

Y no es el único «acto» en el que se ha empleado Germanotta para promocionar su último disco de estudio. Como veíamos en esta imagen, se ponía, mascarilla higiénica y punkarra mediante, al volante de un camión de reparto perfectamente cubierto con motivos de ‘Chromatica‘. Pero lo mejor venía cuando una cuenta de fans llamada United States of Chromatica se dirigía a una popular empresa de mensajería para vacilarles sobre una conductora de pelo fucsia que conducía agresivamente. La respuesta de atención al cliente de dicha compañçia parece impecable… pero no se percataban de quién era la choferesa en cuestión.

J Balvin NO es Maluma…

Y seguimos en la carretera. Esta vez en Medellín, ciudad natal J Balvin. Este último, parado en un semáforo, era «reconocido» por un chaval que pedía una ayudita (intuimos) en un semáforo. Osorio se la daba, pese a que el muchacho le decía «sé quién eres, Maluma». Pero mejor aún es su reacción cuando Balvin le saca de su error. Ni él se lo podía creer.

… y Maluma es Maluma incluso en el WC

Y no nos vamos de Medallo ni dejamos de hablar de Maluma. Porque este tenía una curiosa forma de dar bombo a su participación en un remix de la canción ‘Djadja‘ de la francesa Aya Nakamura, de próximo estreno: el reggaetonero, simulaba (o eso creemos) estar orinando en el WC, para luego ponerse a cantar casualmente la canción en cuestión. Vale que es una chanza, pero Maluma, rey: usar la cisterna y lavarse las manitas es obligatorio incluso en esas circunstancias.

El Último Vecino, a punto de sacarla

Y no abandonamos las alegorías con el pito entre manos: con esta imagen sexy, Gerard Alegre Dòria, El Último Vecino, asegura que mirándose el temita que «esto ya está casi listo». Evidentemente, se refiere a una canción nueva, posiblemente del disco en el que lleva tiempo trabajando. Pero algún seguidor ha obviado la metáfora y se lo ha pedido literalmente: que la enseñe. ¿O se referiría a la música? 🤔

Ver esta publicación en Instagram

Esto ya está casi listo

Una publicación compartida de 𝙀𝙇 𝙐́𝙇𝙏𝙄𝙈𝙊 𝙑𝙀𝘾𝙄𝙉𝙊 (@elultimovecino) el

La técnica pictórica de Bejo

Uno que sí saca disco de forma inminente es el canario Bejo, que ha anunciado la publicación este mismo viernes de ‘Chachi Chacho’. Para animar a la pre-compra y el pre-guardado de este trabajo en streaming y digital, ha decidido sortear uno de sus famosos y cotizados «dibejos» entre los que sigan una serie de instrucciones un poco random e improbables, como chuparse un codo. Pero lo mejor del vídeo es ver el proceso creativo del cuadro en cuestión, que Bejito ha pintado, cual Christy Brown… ¡con su pie izquierdo!

Hidrogenesse y la transfusión de «pelo ganglio»

En los últimos días el sin par dúo Hidrogenesse ha publicado el miniálbum ‘¿De qué se ríen los españoles?‘, cuya edición limitada en vinilo se ha agotado, por cierto. En este proceso creativo, han colaborado con Xoxé Tétano, ex-miembro del los desaparecidos Ganglios y ahora realizador de videoclips. Pero Tétano no solo les ha prestado su talento para el vídeo de ‘Pasodoble de los esqueletos’ sino que, como muestra esta foto, les ha prestado su rapado pelo ganglio para que Genís y Carlos se transfusionen un poquito de flequillo en sus exiguas cabelleras.

Joe Crepúsculo y las restricciones de la fase 3

Terminamos con una reacción a las restricciones de la fase 3 en la desescalada del estado de alarma que ha determinado en Gobierno español. Concretamente, a la que indica que las discotecas y clubs nocturnos podrán abrir pero con una reducción de aforo de no más del 30% y –el quid de la cuestión– sin poder usar la pista de baile. Joe Crepúsculo se ha manifestado al respecto con un mensaje velado (y velada también su cara tras un tierno osito de peluche) que alude a uno de sus hits más conocidos.

Astrid S sueña con el vídeo perfecto y rinde homenaje a Britney en ‘Dance Dance Dance’

6

Astrid S acaba de sacar un single llamado ‘Dance Dance Dance’ que este viernes os presentábamos en nuestra playlist de novedades Ready for the Weekend, que cuenta ya con cerca de 4.200 suscritos.

La canción, un electropop ochentero hedonista apto para fans de Robyn o Dagny, culminado por un solo saxo, se ha crecido con un simpático videoclip en el que vemos a la cantante noruega charlando con una amiga (la actriz Thea Sofie Loch Næss) sobre cómo sería el vídeo de sus sueños. Hablan con nostalgia de la época del discman y del CD mítico de Britney Spears (se refieren sobre todo al que traía ‘Everytime’, pero Astrid puntualiza que “todos sus discos son míticos”) y bromean sobre coches y bolas de espejo. Entre lo bien que funcionaba la canción per se y la fantasía de la cantante por creerse su papel de estrella del pop, los 5 minutos y medio de videoclip pasan volando.

Astrid S es conocida sobre todo por hits como ‘Hurts so Good’ y ‘Think Before I Talk’, a medio camino entre Halsey y Nelly Furtado. Esta última canción, además de ser número 1 en Noruega, ha logrado cierta repercusión en países cercanos como Dinamarca, Suecia y Bélgica. De momento, no existe disco largo, aunque sí una veintena de sencillos, a destacar una colaboración con Shawn Mendes y una canción llamada ‘Emotion’ que nos conquistaba hace un par de años.

Lo mejor del mes:

Muere Pau Dónes a causa del cáncer que padecía

69

Pau Donés, al frente de su proyecto Jarabe de Palo, ha muerto a los 53 años como consecuencia del cáncer que padecía. Se anunció que sufría cáncer de colon en 2015 y se anunciaba su recuperación en 2016, pero en 2017 indicaba que «sólo tenía un 20% de posibilidades de vivir más de 5 años».

Este es el comunicado que se ha remitido a la prensa: «La familia Donés Cirera comunica que Pau Donés ha fallecido el día 9 de Junio de 2020 a consecuencia del cáncer que padecía desde Agosto de 2015. Queremos agradecer al equipo médico y todo el personal del Hospital de la Vall de Hebrón, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, ICO (Institut Català d’Oncologia), Servei de Paliatius del Hospital de Viella y al VHIO (Instituto Oncológico de la Vall Hebrón) todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo. Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles».

Pau Donés se hizo conocido en España con el exitazo de ‘La flaca’, un tema publicado en 1996 que se viralizaría en 1997 gracias a un anuncio. Aquel debut que también se denominaba ‘La flaca’ incluyó otros sencillos de éxito que todos recordamos, como ‘El lado oscuro’ y ‘Grita’. El álbum estaba influido por un viaje a Cuba, convirtiendo al artista en abanderado del pop-rock de influencias latinas. El cantante lograría mantenerse en años sucesivos gracias al impacto de otros temas como ‘Agua’ y ‘Depende’, extraídos de un segundo álbum que también sería multiplatino en nuestro país. El cuarto dejaría otra de sus composiciones más conocidas, ‘Bonito’ (2003), cuyo videoclip inspiró después el de ‘Everything’ de Alanis Morissette, en el que el propio Donés realizó un cameo (en los primeros segundos) a modo de agradecimiento (Marc Donés, hermano del cantante, dirigió ambos vídeos). Además, aunque no sea algo demasiado conocido en España, el artista tuvo cierta repercusión fuera de nuestras fronteras, alcanzando en varias ocasiones las listas italianas con sus discos.

En los últimos días, había podido ver publicado su último largo, ‘Tragas o escupes’, compuesto de 11 canciones, tras haberse adelantado su fecha de edición. El disco era puesto 84 en España, con las tiendas cerradas por la pandemia de covid-19, gracias a su impacto en las plataformas de streaming. En 2017 se había publicado el libro y disco doble ’50 palos’, coincidiendo con su 50º cumpleaños.



Tímidas entradas de Rosalía con Travis Scott, Mala Rodríguez y Josef Salvat en el top 40 de JNSP

0

‘Rain On Me’ de Lady Gaga y Ariana Grande continúa siendo la canción favorita de nuestros lectores, encabezando el top 40 de JNSP por segunda semana consecutiva. Dua Lipa y The Weeknd vuelven a ocupar las posiciones restantes del top 5. Esta semana se producen tan sólo 3 entradas, destacando ‘TKN’ de Rosalía con Travis Scott, aunque en una posición modesta para lo que suele acostumbrar por estos lares, el número 10. Mala Rodríguez queda fuera del top 20 con ‘Peleadora’ mientras Josef Salvat asoma la cabeza por los pelos en el número 40. Esta semana nos despedimos de lo último de Javiera y Christine and the Queens, ya con 10 semanas de permanencia y en la mitad baja de la tabla. Podéis escuchar nuestra última lista de novedades y votar por vuestras canciones favoritas, aquí.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 2 Rain On Me Lady Gaga, Ariana Grande Vota
2 2 1 18 Physical Dua Lipa Vota
3 8 1 14 Stupid Love Lady Gaga Vota
4 3 1 31 Don’t Start Now Dua Lipa Vota
5 5 2 27 Blinding Lights The Weeknd Vota
6 4 1 41 The Greatest Lana del Rey Vota
7 6 1 10 Break My Heart Dua Lipa Vota
8 11 6 11 In Your Eyes The Weeknd Vota
9 10 6 14 Say So Doja Cat Vota
10 10 1 TKN Rosalía, Travis Scott Vota
11 12 10 8 Forever Charli XCX Vota
12 13 7 3 On the Floor Perfume Genius Vota
13 21 13 6 Nunca estoy C. Tangana Vota
14 9 1 13 Murphy’s Law Róisín Murphy Vota
15 7 2 4 Save A Kiss Jessie Ware Vota
16 14 10 16 Delete Forever Grimes Vota
17 18 17 3 Watermelon Sugar Harry Styles Vota
18 20 18 3 claws Charli XCX Vota
19 19 19 11 Comme des garçons (like the boys) Rina Sawayama Vota
20 15 6 5 I Want You To Love Me Fiona Apple Vota
21 17 17 3 Daisies Katy Perry Vota
22 16 11 10 Je disparais dans tes bras Christine and the Queens Vota
23 22 9 10 Flashback Javiera Mena Vota
24 23 9 9 Take Yourself Home Troye Sivan Vota
25 24 24 2 Time Arca Vota
26 26 1 Peleadora Mala Rodríguez Vota
27 25 11 8 Boyfriend Selena Gomez Vota
28 26 16 4 Malibu Kim Petras Vota
29 30 19 5 Discoteca en ruinas Joe Crepúsculo Vota
30 27 27 7 I Don’t Know Jamie xx Vota
31 33 31 2 You’re All I Want Cigarettes After Sex Vota
32 37 27 8 Brooklyn Bridge to Chorus The Strokes Vota
33 39 33 2 Pa’ romperla Bad Bunny, Don Omar Vota
34 31 31 2 Together Sia Vota
35 36 35 2 Cyberpet Rakky Ripper, PUTOCHINOMARICÓN, eurosanto Vota
36 35 35 5 Comment est ta peine? Benjamin Biolay Vota
37 28 18 6 Je t’aime encore Yelle Vota
38 29 29 2 ENERGY Disclosure Vota
39 34 34 2 A Bloody Morning Owen Pallett Vota
40 40 1 In the Afternoon Josef Salvat Vota
Candidatos Canción Artista
Take Back to Radio Katy J Pearson Vota
Ooh La La Run the Jewels Vota
Más Triste Que Shinji Ikari Viva Belgrado Vota
Pa que no te duermas Dellafuente, Rels B Vota
Fluids Michael Medrano Vota
Superpoderes Recycled J, Selecta Vota
A Ghost Travis Vota
Te invito a mi piscina (para matarte) Maren Vota
Una famiglia reale Sr Chinarro Vota
La fuerza La Bien Querida Vota
Supalonely ft. Gus Dapperton BENEE Vota
Dance Dance Dance Astrid S Vota

Vota por todas las canciones que te gusten

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Más confirmados y distribución por días de Primavera Sound 2021, «la edición más multitudinaria»

10

Primavera Sound no ha podido celebrar su 20ª edición este mes como se preveía debido a la pandemia del coronavirus, pero ya se han empezado a conocer nombres para 2021 y según la nota de prensa del festival, el anuncio ha sido un éxito. Indican que, «con un ritmo de venta que ha desbordado todas las previsiones, a poco menos de un año vista ya se puede afirmar que Primavera Sound Barcelona 2021 será la edición más multitudinaria de la historia del festival».

A nombres que ya conocimos hace unos días, como Bad Bunny, Tame Impala, Tyler the Creator, The Strokes, The National o Massive Attack, hoy se suman 54 nuevos, entre los que destacan los de Kim Gordon, Khruangbin, slowthai, Él Mató a un Policía Motorizado, Kurt Vile, Evian Christ, Rolling Blackouts Coastal Fever y The Murder Capital, entre otros, «a falta de la programación complementaria y de alguna sorpresa que se pueda sumar a lo largo de los próximos meses».

Los abonos para Primavera Sound Barcelona 2021 están a la venta al precio de 165 € hasta el miércoles 10 de junio. A partir del jueves 11 de junio, el precio de los abonos será de 195 €. Las entradas de día para las jornadas del jueves, viernes, sábado y domingo de Primavera Sound Barcelona 2021 se pondrán a la venta el próximo jueves 11 de junio a las 11:00. En el caso de las entradas de jueves, viernes y sábado su precio será de 85 € (+ gastos de distribución). Las entradas de domingo para la fiesta Brunch On The Beach saldrán al precio de 45 €, siempre más gastos de distribución.

Muere Bonnie Pointer de Pointer Sisters

4

Bonnie Pointer ha fallecido a causa de un paro cardíaco a los 69 años, según informa su hermana Anita a través de un comunicado. «Nuestra familia está devastada, de parte de mis hermanas y de la familia Pointer al completo, os pedimos que recéis en este momento», ha solicitado.

Antes de que se unieran Anita y Ruth, Bonnie fundó Pointer Sisters junto a su hermana June, fallecida en 2006, participando de sus primeros álbumes, como ‘The Pointer Sisters’ (1973) y ‘That’s a Plenty’ (1974), ambos certificados como disco de oro en Estados Unidos, gracias a sencillos como ‘Yes We Can Can’ o ‘Fairytale’, que quedaron a las puertas del top 10 en las listas de éxitos. Esta última, compuesta entre Anita y Bonnie, lograría un Grammy a mejor actuación de country de grupo o dúo.

No obstante, Bonnie abandonaría el grupo en 1977 para apostar por una carrera en solitario, por lo que ya no la encontraríamos en otros éxitos de la banda como ‘Fire’, ‘He’s So Shy’, ‘Slow Hand’ ni sobre todo ‘I’m So Excited’, con el que la banda triunfaba entre 1982 y 1984 gracias a la versión original y luego un remix. En solitario, Bonnie llegaría al top 11 de las listas de Estados Unidos gracias a su adaptación de ‘Heaven Must Have Sent You’ a finales de los años 70, con todo el espíritu de música disco y campanas que tanto ha influido a gente como La Casa Azul. Sin embargo, después ya sólo publicó música de manera muy puntual, siendo su último disco, ‘Like a Picasso’, editado en 2011.

Rosalía logra su primera entrada en el Billboard Hot 100

58

Como indicaban las previsiones, Rosalía ha conseguido su primera entrada al Billboard Hot 100 gracias a ‘TKN’, su segunda colaboración con el todopoderoso Travis Scott, la primera original, pues la anterior simplemente era un remix. ‘TKN’ entra al puesto 66 en el Billboard Hot 100, después de haber llegado a ser número 17 en Spotify Estados Unidos el viernes de salida (ahora mismo baja ya al puesto 54 en la lista diaria).

Hasta ahora Rosalía solo había aparecido en las listas latinas norteamericanas, pero esta es su primera aparición en la tabla más influyente y competitiva, una lista que en los últimos años ha visto aparecer algunos temas en español o en Spanglish de Shakira o Maluma por la parte baja, además de por supuesto ‘Despacito’, que fue número 1 durante meses, o ‘Mi gente’ de J Balvin, que ascendía al puesto 3 gracias a su remix con Beyoncé.

‘TKN’, que tiene grandes opciones de ser el próximo número 1 en España, ha sido también número 58 en Alemania y número 73 en Reino Unido en su semana de salida. Además de arrasar en Youtube, la canción ha sido apoyada masivamente por Spotify, que la ha incluido en muy buena posición en su lista «Today’s Top Hits», que siguen 26 millones de personas.

Soko pospone el lanzamiento de su disco para «aliarse con la comunidad negra» en la lucha contra el racismo

0

La industria del entretenimiento audiovisual y la cultura vive tiempos extraños y convulsos. Después del bache que supuso (y todavía supone) la pandemia de Covid-19, las movilizaciones contra el racismo en las sociedades occidentales (con la estadounidense como epicentro, tras la muerte de George Floyd que desató las protestas) también están afectándola. En el caso de Run The Jewels, por un lado, les ha inspirado a adelantar su nuevo lanzamiento (‘RTJ4’, nuestro Disco de la Semana), pero el caso de la francesa Soko es justo el contrario. Foto: Jasper Richen.

La actriz y cantante acaba de anunciar que su tercer disco de estudio ‘Feel Feelings’, cuya publicación se preveía este viernes 12 de junio, queda pospuesta hasta el 10 de julio, casi un mes. La razón es que, «tal y como está la situación actual, me parece inapropiado gastar mi energía en la autopromoción de mi nuevo álbum». «En su lugar», dice Sokolinski (que nació en Burdeos pero vive en Estados Unidos desde hace años), «estoy centrada en ser una aliada de la comunidad Negra, en educarme a mí misma para entender mejor las ramificaciones del privilegio blanco y cómo trabajar para el desmantelamiento de los sistemas racistas». «Quiero que mi hijo crezca en una sociedad que valore y celebra la difrencia y la igualdad», añade. «Quiero que pueda ser testigo de un avance real y para que este cambio sea posible, debo hace mi parte».

Stéphanie Sokolinski, surgida a finales de los 2000 con el fenómeno MySpace, publicaba su primer álbum ‘I Thought I Was an Alien’ en 2012, con un éxito considerable en Centroeuropa, sobre todo, siendo comparada tanto con Keren Ann como con Björk. Tres años después llegaría ‘My Dreams Dictate My Reality’, que dio mucho que hablar por sus colaboraciones con Ariel Pink, antes de conseguir una nominación en los premios César franceses por su papel en la película ‘The Dancer’. ‘Feel Feelings’ había sido avanzado ya por tres singles bastante prometedores: ‘Being Sad Is Not a Crime’, ‘Are You a Magician?’ –con clip de Gia Coppola, nieto del mismísimo Francis Ford– y, hace un par de semanas, ‘Blasphémie’.


Mala Rodríguez, Christina Rosenvinge, TAB, Los Punsetes, Amaia… este verano en Nits del Fòrum

3

El verano de 2020 se presenta como algo histórico, y no para bien, en cuanto a la cultura: docenas de festivales han sido cancelados y/o aplazados a 2021, dejando un panorama particularmente yermo para artistas, grupos, técnicos y promotores (y también medios de comunicación especializados, obvio). Sin embargo, en los últimos días la escena comienza a moverse tímidamente con experimentos como los conciertos online de pago o este que propone Primavera Sound para este verano en Barcelona.

Aplazado su evento principal hasta 2021 justo cuando celebraba 20 años de vida, la promotora del festival dirigido por Gabi Ruiz propone una alternativa para este verano centrada –ante la ausencia de artistas internacionales abiertos a contrataciones– en los artistas nacionales o residentes en España. Se llama Nits del Fòrum y, entre los meses de junio y septiembre (ambos inclusive), ofrece una programación nocturna en el mismo recinto de la ciudad condal donde viene celebrándose el Primavera desde hace más de diez años.

Concretamente será en el anfiteatro descubierto donde, durante seis noches a la semana y entre las 19 y las 00 horas, actuarán artistas como Mala Rodríguez –en una de las primeras presentaciones de su nuevo disco ‘MALA‘–, Christina Rosenvinge, Triángulo de Amor Bizarro –ídem que La Mala, pero con su disco homónimo-del-revés–, Los Punsetes, Amaia, Mishima, Dorian, Kiko Veneno, Carolina Durante, Belako, Yung Beef, Hinds, Cecilio G., Javiera Mena, Mujeres, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Cariño, Ferran Palau, Monterrosa, Luna Ki… y un largo etcétera.

Una selección que incluirá propuestas especiales dedicadas al flamenco (con Ketama, Diego El Cigala, Capullo de Jerez…) y otras músicas (El Drogas, Zenet, Los Mambo Jambo…), abierta además a clubs tan conocidos como Somoslas, Churros con Chocolates o Caníbal, y, atención, a las bandas tributo: grupos de versiones de Amy Winehouse, The Cure, Queen, Aretha Franklin o Héroes del Silencio tendrán también su lugar en una oferta que también incluye DJs y gastronomía. Las entradas por días de los conciertos confirmados están a la venta en la web del festival, con aforo limitado y asientos numerados.

LES NITS DEL PRIMAVERA

2/7 – Ferran Palau + Anna Andreu
3/7 – Cecilio G
4/7 – Leïti Sene
9/7 – Los Punsetes
10/7 – La Mala
12/7 – Christina Rosenvinge
17/7 – Triángulo de Amor Bizarro
18/7 – PAVVLA
19/7 – Mujeres
24/7 – Luna Ki + Soto Asa
25/7 – Mishima
1/8 – Hinds
8/8 – Cariño
13/8 – Foyone
14/8 – Derby Motoreta’s Burrito Kachimba
15/8 – Núria Graham
21/8 – Carolina Durante
22/8 – Kiko Veneno (acústico)
28/8 – Belako
3/9 – Bejo
12/9 – Amaia
18/9 – Dorian
19/9 – Yung Beef
+ por confirmar…

SOMOSLAS, CHURROS CON CHOCOLATE «L’AMBIENT DEL FÒRUM»

27/6 – Monterrosa + La Prohibida
28/9 – Soraya + Sharonne
9/8 – Javiera Mena
+ por confirmar…

ARTE POR DERECHO

21/7 – El Yiyo
31/7 – Ketama
18/8 – Capullo de Jerez
27/8 – Diego El Cigala
+ por confirmar…

CANÍBAL – APOLO

8/7 – Zenet
22/7 – Tribade
29/7 – Smoking Souls
6/8 – Los Mambo Jambo
7/8 – El Drogas
19/8 – La Sra. Tomasa
9/9 – Ciudad Jara
+ por confirmar…

CLASSIC TRIBUTE NIGHT

5/7 – Think: Tributo a Aretha Franklin
2/8 – Deriva: Tributo a Héroes del Silencio
16/8 – Play The Game: Tributo a Queen
23/8 – Obscure: Tributo a The Cure
20/9 – The Amy’s Soul: Tributo a Amy Winehouse

+ por confirmar…

Dellafuente / Descanso en poder

4

Hace ya más de dos años que Dellafuente nos contaba la insatisfacción que sentía formando parte de una escena –la de la «música urbana», convenía en llamar, aunque hoy en día se está poniendo en cuestión por entenderse con un sesgo racista– de la que, decía, ya hacía tiempo que sentía hartazgo. «Me parece muy poco novedoso, muy poco sorprendente. Llevo un tiempo pensándolo. (…) Ahora todo el mundo se pone Autotune y pega 4 berridos. Se ha vuelto todo muy normal», decía ya entonces, dando una primera idea de querer diferenciarse de la masa, no encasillarse. Por eso a Pablo Enoc, como avanzaba en el documental ‘Dellafuente: Mil futuros‘, le llevaba un tiempo rondando la idea de «matar a Dellafuente», escenificar su propio sacrificio artístico y comercial para dar carpetazo a esa etapa y abrir paso a una nueva. De ahí el título de este nuevo trabajo, ‘Descanso en poder’ –parafraseando el giro que se le ha dado al tradicional «descanse en paz» para denunciar asesinatos con sesgo racista u homófobo; si hubiera elegido el momento a propósito, no le sale–.

No es tan sorprendente, por tanto, esta muerte anunciada en forma de disco. Pero sí lo es por el momento concreto, apenas unos meses después de que el propio Dellafuente ya diera un claro volantazo artístico autoeditando el primer e interesantísimo volumen del proyecto Taifa Yallah, en el que coqueteaba con el rock progresivo con matices andaluces. Al contrario que aquel trabajo, ‘Descanso en poder’ llega como parte de un acuerdo con Sony Music –dentro del cual se han enmarcado el lanzamiento de singles como ‘Me pelea‘, un par de temas con Morad y ‘Tenamoras‘, con Mala Rodríguez– que le ha dado libertad para lanzar por su cuenta cosas tan interesantes como el citado disco rockero o los temas UK-garage de ‘Salomon Sessions‘. Su primer largo para la multinacional –que llega cuatro años después de ‘Ansia viva‘– es una especie de autodisparo en el pie con el que desafía a sus seguidores y a la compañía. Presumiblemente, se lo tomarán mejor los primeros.

No es que me invente yo la afrenta, sino que él mismo la revela voluntariamente en la ‘Intro’ con la que abre el álbum, que no es otra cosa que una conversación (no tenemos claro si con el director creativo Ismael Jiménez o con su productor e ingeniero de confianza, Antonio Narváez) en la que se plantea este disco como «un híbrido entre darle al mercado algo interesante a la vez que se coman lo que nosotros queremos decirle». «Hay un discurso antisistema en todo esto, también», responde su interlocutor. No sé si es tan político, pero sí valiente, llamativo y bien paradójico que un disco tan esperado sea una suerte de epitafio (aunque cabe esperar un renacimiento, quizá inminente, en forma de disco: «El milagro coming soon», canta en ‘Libertad y salud’).

A partir de ahí, lo que importa más es que Dellafuente entrega un material de gran calidad sonora –cuentan que se ha hecho un esfuerzo en esa lid, contando con la participación en las mezclas de Brian Hernández (colaborador de El Guincho en trabajos para Los Punsetes y Rosalía) y Vlado Meller (Michael Jackson, Frank Ocean, Shakira)– que, después de todo, le representa como el artista único que es, incluso enmarcándose dentro del sonido callejero contemporáneo. Sí es cierto, dándole razón a sus propias críticas, que la parte más ortodoxa y previsible del disco resulta la más prescindible: tengo la impresión de que, por bailables y divertidillos que resulten, los temas más reggaetoneros con el puertorriqueño Ñejo (‘Palante y patrás’) o sus paisanos Pepe : Vizio (‘Flores pa tu pelo’) tienen más de fillers con cierto tinte sarcástico que sustancia.

Y eso es algo que evidencia el resto del disco, repleto de claroscuros y mucho más sustancioso en el plano lírico, girando en torno a su hastío por la escena y a su particular idea del éxito –artístico y personal: la felicidad con su pareja y su hijo emergen en varios momentos–, mucho más modesta que la ostentación habitual en el rap y otros géneros con los que se le ha venido asociando en los últimos años. Dice mucho de su sencillez la cohorte de colaboradores que ha escogido para estar a su lado en ‘Descanso en poder’: al margen de Ñejo y El Guincho –cabe recordar que, antes del magnético ‘Yalo yale‘ aquí incluido, el canario ya se encargó de la base de ‘Me pelea’–, El Chino sigue contando con artistas locales o de su máxima confianza, junto a los que ha fraguado algunos de sus mayores hitos. Es el caso de Maka, uno de sus maestros y mejores socios, que pone el punto flamenco en ‘Toco el cielo’, una atractiva co-producción de Choclock, Narváez y el propio Dellafuente que supone otra gema de su estilo más característico. Y también el de Rels B, que devuelve el favorazo de ‘Buenos genes’ haciendo una interpretación llena de pasión y potencia en ‘Pa que no te duermas’, otro de los puntos álgidos de ‘Descanso en poder’.

Esos momentos de luz arrojan sombras que caen proyectadas en cortes como ‘La recomellía‘ –que expone tanta satisfacción como dudas por lo logrado hasta ahora–, el interludio-martinete ‘Saturación’ –donde alude a cierta ansiedad para justificar su hipotética desaparición– o ‘Libertad y salud’ –en la que se reivindica como productor en solitario con una base audaz trip-hop, cuyo poderoso vídeo muestra una versión virtual de sí mismo que prende todo en llamas–. En línea con los coros épicos de esta, otro granadino, Alonso Díaz (Napoleón Solo, Soleá Morente), dirigió el Coro de la Orquesta Ciudad de Granada para el espectacular arreglo vocal que realza la magnífica ‘Nubes’. En esta sinuosa co-producción de David Marley –otro oriundo de la maravillosa ciudad a los pies de Sierra Nevada–, Dellafuente cierra ‘Descanso en poder’ despidiéndose de quien es/era entre citas a Ray Heredia y, con una solemnidad espeluznante, entreabriendo la puerta al futuro mientras nos observa desde su refugio, ese castillo en el aire de arquitectura andalusí que ocupa la portada de ‘Descanso en poder’. Ahora solo cabe disfrutarlo a la espera de que llegue el prometido milagro de su resurrección como icono de la «música folklórica atemporal», como él mismo se etiqueta.

Calificación: 7,4/10
Lo mejor: ‘Nubes’, ‘Toco el cielo’, ‘Pa que no te durmas’, ‘Libertad y salud’, ‘Yalo yale’.
Te gustará si te gusta: Rosalía, Maka, Mala Rodríguez, Juancho Marqués.
Youtube: ‘Nubes’

Daniel Radcliffe y Arca contestan a J.K. Rowling, que vuelve a ser acusada de transfobia

88

J.K Rowling, autora de la serie de libros más vendida de toda la historia, ha vuelto a ser noticia por expresar un discurso de tintes claramente tránsfobos. La escritora ya protagonizó una polémica similar el año pasado cuando defendió públicamente a una experta fiscal que había sido despedida de su posición después de publicar varios tuits que promovían el binarismo de género, y que después llegó a declarar: «mi creencia es que el sexo es un hecho biológico» (sic), «y que es inmutable: existen dos sexos, el masculino y el femenino».

Este fin de semana ha sido Rowling quien ha hecho hincapié en esta idea: «Si el sexo (biológico) no existe, entonces no existe la atracción entre dos sexos; si el sexo (biológico) no existe, la realidad vivida por todas las mujeres en todo el mundo es borrada». La escritora ha señalado que ama y respeta a las personas trans, pero que, a su vez, ser mujer ha condicionado su vida y «ha vivido consecuencias» por ello. «Borrar el concepto del sexo (biológico) elimina la posibilidad para muchas (mujeres) de hablar sobre sus vidas de manera significativa», ha indicado la autora. En otro tuit, Rowling ha burlado el titular de un medio que habla sobre lograr «un mundo post-COVID-19 más igualitario para las personas que menstrúan».

Los mensajes de J.K. Rowling han sido recibidos con sorpresa y decepción por sus seguidores, que se han dirigido a la escritora para explicar que los conceptos de sexo biológico y género son distintos y que el consenso científico no avala el binarismo de género. Entre las personalidades que han decidido contestar a Rowling se encuentra la productora Arca, que ha compartido la siguiente reflexión: «Las mujeres que han pasado la menopausia no menstrúan, por lo que limitar la definición de «mujer» a «personas que menstrúan» condena todavía más al ostracismo a las mujeres que han pasado por la menopausia del concepto de feminidad». Por su parte, Shannon Purser, intérprete del hit ‘Sunflower’, ha sido más dura: «Eres una vergüenza. ¿El mundo se está enfrentando al supremacismo blanco y a la brutalidad policial y tú decides utilizar su enorme plataforma para repartir carnés de género?»

Posteriormente, ha sido el actor Daniel Radcliffe, quien dio vida a Harry Potter en la saga de películas homónima, basada en las novelas de Rowling, quien ha decidido contestar a los mensajes de la escritora, sin dejar de aclarar que no busca enemistarse con ella. A la página de The Trevor Project, organización dedicada a proteger a jóvenes LGBT en riesgo de crisis o suicidio, Radcliffe ha escrito que «las mujeres transgénero son mujeres» y «cualquier declaración que exprese lo contrario elimina la identidad y dignidad de las personas trans y va en contra de la información proporcionada por cualquier asociación de profesionales de la salud». El actor también ha mostrado su «pesar» a los fans de ‘Harry Potter’ por la ofensa que los comentarios de la autora les puedan haber causado.

Run the Jewels imaginan un mundo sin dinero ni clases en la festiva ‘ooh la la’

8

Run the Jewels han adelantado unos días el lanzamiento de su nuevo disco, ‘RTJ4’, a raíz de las protestas contra el racismo y la brutalidad policial provocadas por el asesinato de George Floyd a manos de la policía. Uno de los integrantes del dúo, Killer Mike, realizaba días atrás un gran discurso en recuerdo al rapero.

El grupo autor de ‘Nobody Speak’ había avanzado su cuarto álbum hacía semanas con ‘ooh la la’, uno de sus singles más inmediatos a primera escucha, y que no ha perdido nada de fuerza con el paso de los días. La razón principal es su pegadizo estribillo compuesto por monosílabos en francés («ooh la la, ah oui oui») sampleado de ‘DWYC‘, uno de los mayores éxitos de la banda hip-hop de los 90 Gang Starr, en concreto del verso que en la canción realiza Greg Nice. Un sample muy bien traído y tan prominente que los mismos Greg Nice y DJ Premier (productor de aquel tema de 1994) aparecen debidamente acreditados en la canción. De hecho, DJ Premier se encarga de los «scratches» presentes en esta composición, y también hace un cameo en el videoclip.

Para esta producción de hip-hop de la vieja escuela que habla de diversos temas, desde la importancia de luchar por salir de la miseria a la corrupción, y que incluye referencias a ‘Livin’ La Vida Loca’ de Ricky Martin, al Joker o al sushi para expresar que el dúo hace música cruda y auténtica, Run the Jewels han presentado un vídeo festivo y callejero con el que han querido denunciar la lucha de clases. Rodado unas semanas antes de la pandemia, el vídeo imagina un mundo «sin sistema monetario, sin líneas divisorias, sin falsos discursos que comuniquen a alguien que es menos o más que nadie». Un mundo, en definitiva, en el que ya no existen «las castas», solo «humanidad y empatía» contra los «arbitrarias fuerzas creadas por el hombre que nos separan».

Dear Class of 2020: apariciones de Beyoncé, Lady Gaga, Bad Bunny, Dua Lipa, Taylor Swift, U2 ft. Finneas…

20

Barack y Michelle Obama han presentado este domingo ‘Dear Class of 2020¡, una fiesta de graduación virtual de los estudiantes estadounidenses que ha contado con actuaciones y discursos de diversas celebridades y estrellas del pop país. El propósito de esta fiesta ha sido celebrar tanto a los nuevos graduados como a sus familias y comunidades.

Una de las artistas invitadas a la ceremonia ha sido Beyoncé, que ha ofrecido un discurso de más de 10 minutos en el que ha agradecido a la ciudadanía estadounidense haber protestado contra el racismo y la brutalidad policial durante la última semana, y en el que también ha hablado sobre el machismo que ha experimentado en la industria de la música: «Para llevar mi propio sello, dirigir mis películas y producir mis giras he tenido que apropiarme de mis masters, de mi arte, de mi futuro y así escribir mi propia historia», ha dicho. «No suficientes mujeres tienen un lugar en la mesa, así que he tenido que talar yo misma la madera y construir una mesa propia». También Lady Gaga y BTS han ofrecido sendos discursos alentadores, así como Taylor Swift, que ha hablado sobre la fiesta de fin de curso de su año, a la que no pudo acudir por estar de gira.

Entre las actuaciones musicales de la ceremonia ha destacado la versión de ‘Beautiful Day’ de U2 por artistas como Camila Cabello, Leon Bridges, Tove Lo, Khalid o Chris Martin. La versión ha sido producida por Finneas y precedida por un discurso de Bono. También Katy Perry ha presentado ‘Daisies’, el reparto de ‘Schitt’s Creek’ ha cantado ‘Hero’ de Mariah Carey con la propia Mariah Carey, y tanto Meghan Thee Stallion como Maluma han preparado videoclips para la ocasión. Dua Lipa, Lizzo, que ha tocado el clarinete junto a la Filarmónica de Nueva York; Alicia Keys, H.E.R., Jonas Brothers con Karol G o Chloe x Halle también han contribuido música a la celebración, que podéis ver al completo bajos estas líneas.













Hit de Ayer: la curiosa historia de ‘Will He Kiss Me Tonight’, una gema retropop ¿de Dolly Mixture o de Lena Zavaroni?

0

Entre las leyendas del pop independiente de los años del post-punk (toda una nueva escena que heredaba la filosofía DIY pero aplicada al pop, y que sería la antesala del C-86, el twee pop o el riot grrrl) el nombre de Dolly Mixture se escribe en mayúsculas, pero con letras especialmente amargas. Aquellas tres adolescentes inglesas que se juntaron a finales de los 70 por su amor compartido a los Undertones y las Shangri-La’s (su más concisa y mejor definición), y cuyos directos y maquetas entusiasmaron a John Peel, acabaron en sellos que no las entendieron, editando mayoritariamente singles con versiones (en vez de su excelente material propio) o sin desarrollar con éxito su particular sonido. Para cuando fueron fagocitadas y escupidas por la industria ni siquiera habían podido editar un mísero álbum.

Pero entonces, fieles a sus creencias independientes, cogieron la calle de enmedio y en 1984, poco antes de su disolución, autoeditaron ‘Demonstration Tapes‘, un disco doble con lo mejor de sus canciones propias, esas que apenas habían trascendido más allá de sus fans más enterados. La mayoría eran grabaciones en estudios modestos o directamente demos. Los tesoros que desenterraba el disco sólo acrecientan, con la perspectiva del tiempo, la sensación de tragedia y oportunidad perdida: es el caso -por poner un ejemplo- de la fabulosa ‘How Come You’re Such A Hit With The Boys, Jane?’, un no-hit a medio camino entre el mejor punk y la new wave de sus admirados Undertones que habría merecido ser un exitazo. Huelga decir que conforme el tiempo ha transcurrido su estatus de grupo de culto no ha hecho más que crecer. En los 90 el sello de Bob Stanley de Saint Etienne reeditó en CD la muy agotada y codiciada compilación. Quince años después, en 2010, se volvió a editar de nuevo en vinilo: las copias volaron y se cotizaban carísimas, igual que ocurrió a finales del año pasado con una nueva reedición en el sello Spa Green.

Llegamos a la canción que hoy nos ocupa: entre las múltiples maravillas de ‘Demonstration Tapes’ se encontraba ‘Will He Kiss Me Tonight’, una pieza inspirada en el sonido Girl Group de los años 60, y que en su simple forma de maqueta tiene un encanto desarmante:

Melodía eterna, la voz de oro bruñido de Debsey Wykes, y una interpretación absolutamente emocionante. Pero la historia de la canción no acaba ahí: a pesar de que no llegó a editarse más allá de la póstuma recopilación, existió una versión previa grabada por Lena Zavaroni en 1980. Lena era una cantante inglesa de trayectoria inusual: había empezado a primeros de los 70 como la típica niña prodigio, actriz y cantante, pero con una corriente de vivencias duras en paralelo, que la llevaron a morir en el año 99 de anorexia, una historia terrible. En su tránsito hacia la edad adulta, entre las cosas que hizo en esa búsqueda de una identidad artística más madura, fue grabar esta canción, que en su particular versión adquiría un tono retro maravilloso. Pero ¿cómo llegó a propiciarse tan peculiar colaboración? En 1980 las Dolly Mixture apenas tenían un single grabado.

Durante años la historia no estaba nada clara hasta que en 2018, en un programa de la WMFU, entrevistaban a nada menos que a Debsey. Un especial de dos horas super recomendable en el que la propia implicada explicaba que a finales de los 70, en ese período en el que a pesar de no tener discografía editada llevaban ya años ensayando y tocando en directo, resultó que un técnico de sonido con el que solían trabajar, Dave Goodman, recibió el encargo de producir a la actriz en cuestión. Era para un sello independiente (Galaxy) y Goodman pensó con buen criterio que ellas podían hacer un buen trabajo escribiéndole un single. En el programa Wykes comenta que les pagaron unas 200 libras por hacerlo y compusieron esas caras A y B que produjo Goodman de una manera muy Shadow Morton (el productor de las Shangri-Las) y con orquestaciones de sonido encantadoramente “early eighties” (pads de cuerdas de sintetizador). El resultado es glorioso:

Después de la separación de Dolly Mixture, el trío siguió caminos diferentes. Rachel Bor formó una familia con Captain Sensible de los Damned y se retiró, mientras que Hester Smith y Debsey Wykes siguieron experimentando con el pop en el proyecto Coming Up Roses. Wykes es quien ha mantenido la trayectoria más sólida desde entonces: como parte vocal del grupo Saint Etienne en estudio y directo, y con su interesante proyecto junto a Paul Kelly, Birdie.

Dolly Mixture y Lena Zavaroni suenan en el episodio 357 de Popcasting, el podcast de Jaime Cristóbal, disponible en este enlace.

Michael Medrano, un «disco dad» que navega su sexualidad libremente en la irresistible ‘Fluids’

4

Michael Medrano es un músico de Los Ángeles que lleva publicando singles desde 2018. Se llama a sí mismo «disco dad» por su estética y estilo musical, que abarca varios sonidos dentro de que es ante todo un artista de música pop. Y aunque este año ha estrenado varios sencillos, hoy nos detenemos en el que puede ser el mejor de todos los que ha publicado hasta la fecha, editado en 2019.

‘Fluids’ es un número de disco-pop minimalista y ultra pegadizo que habla, falsete mediante, sobre la fluidez sexual y de género, haciendo uso del truco de la distorsión vocal para expresar estas ideas de manera bastante orgánica y en el momento de mayor impulso de la canción, potenciando el efecto. Medrano escribió la canción el día después de darse el lote con varios chicos y chicas en una fiesta, y la letra dice «eres demasiado guapo/guapa para estar atrapado en todas esas limitaciones». Sobre la temática, el artista ha dicho: «La sexualidad no es blanca o negra, es un colorido espectro con un montón de intermedios que uno debería poder explorar libremente».

Cuando empieza a quedarse anticuado usar la palabra «queer» para designar un tipo de música como si fuera un género musical (¿recordáis cuando se hablaba de «pop femenino»?), Michael Medrano tampoco se limita a la hora de investigar nuevos sonidos para su repertorio, y si la fina producción disco-funk ‘Do Your Thing’ suena inspirada tanto en Nick Jonas como en Carly Rae Jepsen, la balada ‘Easier’ utiliza filtros vocoderizados a la moda actual y ‘Bump This’ ritmos más cercanos al hip-hop. Todo canciones pop dotadas de una naturalidad muy refrescante, a pesar de sonar hechas a medida para la era de las playlists.

Escucha los «Revelación o Timo»






5 estrenos de series cortas para ver en Netflix, Movistar y Filmin

23

El formato miniserie se está imponiendo en las plataformas de streaming. Cada vez menos series tienen más de diez capítulos y se alargan más allá de dos o tres temporadas. Un cambio de tendencia, posiblemente provocado por la (sobre)acumulación de oferta, que resulta muy evidente si lo comparamos con las series que triunfaban hace solo una década. ‘Perdidos’ tuvo seis temporadas, la mayoría con más de veinte capítulos cada una (en total suman 118 episodios). ‘Breaking Bad’ cinco, con unos trece episodios cada una. Y ‘Mad Men’ siete, con también trece capítulos por temporada. Y eso sin hablar de sitcoms como ‘Modern Family’, que acumula once temporadas y 250 episodios.

Además de las ya reseñadas ‘Unorthodox’, ‘Hollywood’, ‘Devs’, ‘Tiger King’ y ‘El visitante’, comentamos otras cinco miniseries destacadas de los últimos meses:

Esta mierda me supera (Jonathan Entwistle)


La nueva serie de Jonathan Entwistle no está al nivel de la anterior, ‘The End of the F***ing World’, pero sigue siendo muy recomendable. El director británico vuelve a adaptar otro cómic de Charles Forsman (publicado el año pasado por Sapristi), utilizando una gramática audiovisual muy parecida: un montaje muy ágil y fluido, heredado de la comedia negra indie de los noventa, acompañado de una omnipresente banda sonora llena de temazos: The Kinks, Prefab Sprout, Pixies, Roxette… y Bloodwitch, una banda ficticia creada para la ocasión (y que suena bastante bien). ‘Esta mierda me supera’ es ligera como el ponche de un baile de fin de curso (son siete episodios de veinte minutos), pero bastante más sustanciosa. Un atractivo cruce entre ‘Carrie’ y un coming-of-age sobre el despertar (homo)sexual femenino, que se beneficia del protagonismo de Sophia Lillis. La prometedora interprete de ‘It’ (2017) encarna a una chica en plena crisis existencial, cuyos “superpoderes” funcionan muy bien como metáfora sobre la inseguridad y la angustia adolescente. 7.
Disponible: Netflix

La línea invisible (Mariano Barroso)

Al presidente de la Academia de Cine le ha sentado muy bien el paso a la televisión. ‘El día de mañana’ (Movistar) fue una de las mejores series españolas de 2018. Y ‘Criminal’ (Netflix), aunque más floja, no tiene nada que envidiar a sus homónimas europeas (en cuanto a la dirección de actores incluso las supera). Su último trabajo, ‘La línea invisible’, vuelve a ser una serie notable. Barroso narra los orígenes de ETA a través del enfrentamiento entre dos personajes, dos símbolos de la España de la época: Txabi Etxebarrieta (un esforzado Àlex Monner), primer líder de ETA en cruzar la “línea invisible” y matar a un guardia civil; y Melitón Manzanas (brillante Antonio de la Torre), jefe de la brigada político-criminal de Guipúzcoa y uno de los mayores torturadores del régimen franquista. Dos sugestivas líneas narrativas que le sirven al director para componer un sobrio retrato de la sociedad vasca de finales de los sesenta, y para exponer las condiciones sociopolíticas y personales (el entorno familiar de los personajes tiene mucho peso) que alumbraron la creación de la banda terrorista. 7’5.
Disponible: Movistar+

Recursos inhumanos (Ziad Doueiri)

A priori, era uno de los estrenos más interesantes de la temporada: una adaptación de ‘Recursos inhumanos’ (Alfaguara, 2017), la excelente novela de Pierre Lemaitre, quien también firma el guión; producida por ARTE; dirigida por Ziad Doueiri (‘West Beirut’, ‘Lila dice’), que venía de ser nominado al Oscar por ‘El insulto’ (2017); y protagonizada por Eric Catona, a quien ya hay que empezar a quitarle la coletilla de “exfutbolista” porque lleva más tiempo actuando -desde 1995- que años estuvo jugando al fútbol. El resultado de esta combinación de talento no defrauda. ‘Recursos inhumanos’ es una estupenda miniserie que mezcla con mucha pericia el drama familiar (las consecuencias materiales y psicológicas del desempleo), el realismo social (la denuncia de los “recursos inhumanos” que utiliza el neoliberalismo) y el thriller empresarial. Al igual que sucedía en la novela, la serie juega muy bien con las expectativas del espectador. A través de una muy hábil dosificación de la información y un sólido desarrollo dramático, el director consigue llevarnos por caminos inesperados sin que (casi nunca) parezca que está tomando desvíos forzados. 7’5.
Disponible: Netflix

Back to Life (Daisy Haggard)

La tarea de Daisy Haggard, una guionista y actriz cómica muy popular en Gran Bretaña, y el director Chris Sweeney, conocido por sus videoclips para Lana Del Rey (‘Young and Beautiful’) o Lily Allen (‘Hard Out Here’, ‘Our Time’), no era nada fácil: sustituir a ‘Fleabag’ en la parrilla de programación de la BBC. ‘Back to Life’ no llega al nivel del último gran fenómeno de la televisión británica, pero casi. Al igual que Phoebe Waller-Bridge, Haggard se mueve de maravilla en el difícil terreno de la tragicomedia. Aquí interpreta a una mujer que regresa a su pueblo tras pasar dieciocho años en prisión. ¿Por qué estuvo tanto tiempo en la cárcel? ¿Cómo va a rehacer su vida? A partir de esos dos hilos narrativos, Haggard va tejiendo una divertida y emotiva historia de redención y segundas oportunidades. Una comedia melancólica como el clima de la costa de Dover donde transcurre la trama (aparecen sus famosos espejos acústicos), pero capaz de arrancarte carcajadas como si estuvieras en un pub con dos pintas de más. 7’9.
Disponible: Filmin

Middleditch & Schwartz (Thomas Middleditch, Ben Schwartz)

Netflix lleva tiempo apostando por los shows de comedia. En su catálogo tiene verdaderas joyas del stand-up. ‘Middleditch & Schwartz’ no es exactamente un stand-up, aunque lo único que veamos sean dos sillas y dos cómicos hablando. Y tampoco una serie, aunque cada uno de los tres capítulos podría ser el argumento de una sitcom. Thomas Middleditch (‘Silicon Valley’, ‘The Final Girls’) y Ben Schwartz (‘Parks and Recreation’, ‘Feliz aniversario’) son los protagonistas de este divertidísimo show humorístico que tiene una particularidad: es completamente improvisado. Los dos cómicos salen a escena, escuchan lo que les cuentan los espectadores, y a partir de ahí improvisan una historia: enredos en una boda, líos en la universidad, o problemas en la búsqueda del empleo ideal. El sentido del humor del dúo es admirable, pero lo es aún más su extraordinaria habilidad para improvisarlo. Aunque ‘Middleditch & Schwartz’ tenga un formato más teatral que televisivo, lo cierto es que funciona de maravilla. 8.
Disponible: Netflix

Viva Belgrado / Bellavista

8

Los cordobeses Viva Belgrado no se conformaban (como si fuera sencillo lograrlo) con encasillarse como los grandes abanderados del screamo (con toques de post-rock) español, con cientos de conciertos desarrollados en giras que les han llevado literalmente por todo el mundo presentando ‘Flores, carne’ (2014) y ‘Ulises’ (2016). Lo demostraban con el par de singles publicados en 2018, ‘Epílogo: La cima‘ y sobre todo ‘Guillotinas‘, en los que apostaban por una cadencia próxima al nuevo rap y que descolocaron a sus fans. En realidad este ‘Bellavista’ llamado a culminar ese insospechado volantazo en su carrera tenía que haber llegado antes, pero la salida del grupo de su batería de siempre Álvaro Moreno (sustituido por otro Álvaro, Mérida) les hizo frenar y retrasar su entrada en el estudio.

Imagino que esa minicrisis sería dura para ellos y sus seguidores más fieles, pero cabe pensar que ese lapso para meditar sobre su nueva dirección ha contribuido a matizarla, mejorarla y, en fin, lograr una obra que merece la escucha atenta de un público que antes les hubiera resultado inaccesible. Esto en absoluto supone una renuncia a su pasado, como muestran sobradamente números tan virulentos como ‘Un collar’ –aunque esta sorprenda con un arranque acústico ¡aflamencado!–, ‘Shibari emocional’ o ‘Amapolita Blues’. Pero ese pasado (o la actual visión de él) convive con toda normalidad con una transversalidad que les acerca al pop, y que el genial single ‘Más triste que Shinji Ikari‘ lleva al extremo. Sí, sí, al pop: su aproximación a los códigos del pop urbano (Agorazein son una influencia confesa en él) y el chill-hop, sin apenas guitarras, revela la capacidad del cuarteto para crear melodías que enganchan tanto como los contrastes entre virulencia y calma que les habían caracterizado hasta el momento. En ese sentido, Cándido Gálvez (guitarra y voz) sorprende con un buen registro vocal más allá de su ya contrastada capacidad para el desgañite vivo, y que además emplea en diversos pasajes del disco.

Otro ejemplo es ‘Bellavista’, precisamente, en la que con un perfil más aguerrido insiste en un fraseo próximo al del hip hop pero culmina cada estrofa con un «esta mierda no se puede salvar» cantado con tino. ‘Vicios’ e ‘Ikebukuro Sunshine‘ insiste en esa misma transversalidad estilística, tanto en lo vocal como en lo instrumental, esta vez clavando «creo que esta noche no vamos a acabar muy bien» como un arpón del que tirar y sacudir a su numeroso público. Precisamente esa metáfora, el de una cuerda con (o sin) tensión que les conecta a la audiencia, es la que nutre ‘Una soga‘, el gran corte inicial que ya explica que no estamos ante un disco de Viva Belgrado en los cánones que les unían a proyectos como Nothing, Deafheaven o Touché Amoré: «Me subo al escenario, saludo a la afición / Estoy tirando de la soga pero no hay tensión» canta Cándido con rabia en una letra que ironiza con sus propias miserias y clichés.

«A los que dicen que mis letras les sonrojan / A los que dicen que les he aliviado el corazón / Vivan el vaporwave, los cassettes y el alcohol / ¿Sabéis que nunca dura mucho la satisfacción?» es el primer verso del disco, abriendo la principal veta lírica del disco: la insatisfacción permanente de vivir en la carretera persiguiendo («Al futuro que le jodan, yo qué coño sé / Pienso en dejarlo a menudo pero nunca lo haré») el final de ese arcoiris blanco en un terreno yermo que ilustra la cubierta del álbum. Algo que, a la vez, es «más adictivo que la cocaína», como confiesan en el propio corte titular, que ahonda también en «la relación del artista con las expectativas, los aplausos, el público y el escenario».

Y efectivamente, los textos de Gálvez, como dice él mismo en esa primera frase, se mueven en una delgada línea entre una honestidad que emociona per se e imágenes que te hacen entornar los ojos (un ‘Shibari emocional’, por ejemplo) cuando se pone tan intensito como las primeras canciones de La M.O.D.A. Pero lo cierto es que, aunque ahora entendamos mejor que nunca lo que canta Cándido, lo mejor de ‘Bellavista’ sigue estando en la combinación sus inapelables ganchos y concentrarse en sus peripecias post-hardcore. Un rock intenso y en muchos momentos volcánico, como el brutal final de ‘Cerecita Blues’ o la estupenda ‘¿Qué hay detrás de la ventana?‘, que, como su predecesora ‘Lindavista’, parecen pasos hacia nuevas direcciones. De hecho sus versos suponen una audaz conclusión para el disco, planteando la bajona de dar tanto trabajo por terminado («Ya está, cuatro años para esto»), proyectándose en las posibles reacciones ante él («Que le den al mainstream, también al underground«) y mirando al futuro («Que no nos falten las canciones, / que no nos falten celebraciones, / y que no pasen cuatro años»). Eso, que no pasen cuatro años.

Calificación: 7,7/10
Lo mejor: ‘Más triste que Shinji Ikari’, ‘Bellavista’, ‘Ikebukuro Sunshine’, ‘La soga’, ‘¿Qué hay detrás de la ventana?’
Te gustará si te gusta: Cala Vento, Touché Amoré, Deafheaven… y no haces ascos a C. Tangana.
Youtube: ‘Bellavista’

Lola Indigo riñe en Twitter con la autora de la portada de ‘Mala cara’, nuevo single con Alizzz y Sen Senra

22

Lola Indigo ha anunciado un nuevo single llamado ‘Mala cara’ que verá la luz el próximo 10 de junio. Se trata de un tema producido por Alizzz, quien ya se había encargado de la remezcla de ‘Autoestima’ de Cupido en la que la autora de ‘Akelarre‘ aparece como artista invitada, y que también ha contado con la colaboración del gallego Sen Senra, autor recientemente del álbum ‘Sensaciones‘ y del precioso ‘Nada y nadie‘, que acaba de salir a modo de single suelto.

La portada de ‘Mala cara’ muestra un retrato animado, en estilo anime, de Lola Indigo inspirado en la famosa escena de Sharon Stone en ‘Instinto básico’. Y precisamente esta animación es motivo de que ‘Mala cara’ esté siendo uno de los temas más comentados de la tarde en las redes sociales, ya que su autora, Belén Ortega, ha denunciado en Twitter no haber sido acreditada por Lola Indigo en esta red social (sí lo ha hecho en sus stories), buscando manifestar la invisibilización que pueden sufrir los artistas en estos casos.

En un tuit, Ortega ha expresado que es «una pena que los artistas tengamos que mendigar la acreditación de autoría incluso en gremios hermanos», apostillando que «“Mala Cara” es lo que se te queda». Mimi Doblas ha contestado a la artista en otro tuit público: «siento que te lo hayas tomado así, a las 21:00 cuando tenía que anunciarlo no tenía tu @ porque no me lo dieron, tuve que pedirlo y las personas que trabajan en artístico no están disponibles 24 horas, te etiqueté cuando me contestaron». En otro mensaje, Ortega ha contradicho a Doblas, escribiendo: «Claro que sabía el autor. Por favor, no insultemos la inteligencia de nadie, que he estado en contacto con ellos por más de un año». Lola Indigo finalmente ha etiquetado a Belén Ortega en un tuit individual.

‘Mala cara’ será el sucesor de ‘4 besos‘, el éxito de Lola Indigo con Rauw Alejandro y Lalo Ebratt, que acaba de ser certificado con el Disco de Platino y pronto alcanzará los 40 millones de streamings entre Youtube (audio y vídeo) y Spotify.

El virus de ‘La Macarena’ rebrota en una manifestación contra el racismo en Atlanta

11

El patrón es el siguiente: el mundo vive un momento histórico y Los Del Río vuelven a ser noticia. ¿Coincidencia? Primero fue el florecimiento de ‘Resistiré’ en las listas de éxito de los balcones españoles (y también en la oficial) provocado por la cuarentena, y ahora ha sido la revolución antirracista surgida en Estados Unidos tras el asesinato a manos de la policía de George Floyd y Breonna Taylor, entre otros, la que ha devuelto a Los Del Río a la primerísima plana de la actualidad.

El motivo es un vídeo grabado en las calles de Atlanta que se ha viralizado rápidamente por motivos obvios. Este vídeo muestra al equipo de la Guardia Nacional de los Estados Unidos de Atlanta bailando ‘La Macarena’ de Los Del Río junto a algunos manifestantes, y con la canción sonando de fondo, en un momento de relajación muy diferente a la tensión vivida en los últimos días en el país norteamericano. Una estampa, la del vídeo, graciosa o que da bastante miedo, dependiendo de a quién preguntes.

Mientras esperamos a que Los Del Río comenten este nuevo viral que sumar a su lista de logros recientes, no está de más recordar que la verdadera autora de la coreografía de ‘La Macarena’ es Mya Frie, una mujer afroamericana, oriunda de Nueva York, y no el dúo sevillano integrado por Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones.


Viva Belgrado traspasan barreras con ‘Más triste que Shinji Ikari’… ¿sin vuelta atrás?

7

Shinki Ikari es uno de los personajes protagonistas de ‘Neon Genesis Evangelion’, una de las series de anime más célebres dentro y fuera de Japón. Un joven piloto taciturno y melancólico que combate una invasión de monstruos alienígenas solo por buscar la aprobación de su padre, comandante de su escuadrón militar con el que mantiene una relación difícil tras la muerte de su madre. Esa «tristeza» inherente inspiraba un simil a Cándido Gálvez, guitarrista, cantante y letrista de Viva Belgrado, que pone título a la canción más sorprendente y revolucionaria (para sus estándares) en la carrera del grupo cordobés.

‘Más triste que Shinji Ikari’ era el primer adelanto de ‘Bellavista’, tercer disco del cuarteto y segundo en el sello Aloud Music. Un giro al pop contemporáneo, con guiños al hip hop en lo lírico –»soy fan declaradísimo de Agorazein y también me apetecía jugar un poco a ser ellos», decía Gálvez a Mondo Sonoro– y al chill-pop de Omar Apollo, Men I Trust o boy pablo en lo musical. Que, desde luego, poco tiene que ver con la escena post-rock y screamo en la que han triunfado Viva Belgrado, con una reputación internacional que les ha llevado a actuar por todo el mundo… incluyendo México y Tokio –está claro que tienen fijación por el país nipón y su cultura–, lugares que se mencionan en el irresistible estribillo de esta canción.

Una canción que habla, pese a su tono relajado, luminoso y hasta bailable, de un anhelo inalcanzable en forma de relación frustrada por la distancia que imponen las giras. Pero, con cierto sarcasmo, el protagonista no parece dispuesto a abandonarla por nada, aunque diga que sí con la boca chica: «Sabes a qué santo rezo, que me gusta el exceso / Si me lo pides juro que lo dejo / Libros, aviones, mixtapes, licores / Volver a cagarla y contarlo en canciones». ‘Más triste que Shinji Ikari’ es, por mucho, la canción más escuchada en plataformas de streaming de ‘Bellavista’, y también la más alejada en estilo al resto del álbum. Porque ni mucho menos han dejado atrás esa tensión y furia que destacaba en sus primeros discos ‘Flores, carne’ y ‘Ulises’: en realidad, el rock poderoso y el desgañite máximo de Cándido capitalizan todo ‘Bellavista’.

Pero también es verdad que las barreras que han traspasado con esta canción difícilmente tienen vuelta atrás: en Spotify la canción ha crecido gracias a su presencia en playlists de indie donde suenan junto a Hinds, Cariño, Cupido o Rosalía, donde en absoluto desentona. Independientemente de la aceptación que esta dirección melódica pueda tener en su público habitual –que es evidente que ha respondido, a tenor de sus buenas cifras en plena pandemia–, esto les ha hecho llegar por primera vez hasta un público que, si bien cabe la posibilidad de que disfruten de otros temas de ‘Bellavista’ como el tema titular o ‘Ikebukuro Sunshine’, también puede esperar más de esto en el futuro. Nosotros desde luego lo hacemos.

Lo mejor del mes:

The Guardian selecciona los 100 mejores singles número 1 de la historia de Reino Unido

26

The Guardian se ha entretenido durante la cuarentena haciendo un repaso a los mejores singles número 1 de la historia de Reino Unido. El resultado es una lista de 100 canciones coronada por ‘West End Girls’ de Pet Shop Boys, un «embriagador chute de lujuria, ingenuidad, música disco y opacas referencias a Lenin» que «casi hizo a Dusty Springfield estrellar su coche la primera vez que lo escuchó».

La lista sirve al medio británico para actualizar un «ránking» compuesto principalmente por canciones conocidas por todo el mundo con hits relativamente recientes en el tiempo como ‘New Rules’ de Dua Lipa (94), ‘Funky Friday’ de Dave y Fredo (80), ‘thank u, next’ de Ariana Grande (60), ‘Bad Romance’ de Lady Gaga (42), ‘Call Me Maybe’ de Carly Rae Jepsen (20) y ‘Old Town Road’ de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus (19).

El resto del top 10 es ultra-nostálgico, quizá porque los verdaderos clásicos solo se consolidan con el paso del tiempo, y está formado por ‘Ghost Town’ de The Specials, ‘She Loves You’ de los Beatles, ‘I Feel Love’ de Donna Summer, ‘You Spin Me Round (Like a Record)’ de Dead or Alive, ‘Billie Jean’ de Michael Jackson, ‘Don’t You Want Me’ de The Human League, ‘Firestarter’ de The Prodigy, ‘Dancing Queen’ de ABBA y ‘Heard it Through the Grapevine’ de Marvin Gaye. Sí, la canción más joven del top 10 tiene 24 años. Como curiosidad, una canción bastante olvidada en España, pero que inspiró ‘Dancing Queen’, es ‘Rock Your Baby’ de Bobby McRae, que aparece en el número 22.

Otros grandes números 1 británicos presentes en la clasificación on ‘Nothing Compares 2 U‘ de Sinéad O’Connor (12), ‘Wuthering Heights‘ de Kate Bush (14), ‘Can’t Get You Out of My Head’ de Kylie Minogue (17), ‘It’s Not Unusual’ de Tom Jones (33), ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen (46), ‘Setting Sun’ de Chemical Brothers con Noel Gallagher (49), ‘All the Things She Said’ de t.A.T.u. (54), ‘Killing in the Name’ de Rage Against the Machine (72), ‘Freak Like Me’ de Sugababes (2002) o ‘It’s Over’ de Roy Orbison (96). No, ‘Wonderwall’ de Oasis no fue número 1: se quedó en el 2.

‘Mrs. America’: Cate Blanchett como anti-heroína de una ERA que no tiene fin

16

Casi tres meses después del 8M, este sigue ocupando titulares y cabeceras en los diarios de nuestro país. La virulencia con la que el establishment ataca al feminismo desde las más diversas esferas dice algo muy claro: las mujeres lo están haciendo bien. El patriarcado ve cómo se resquebrajan su dominio y sus privilegios, cómo un mensaje de igualdad está calando en nuevas generaciones, y ataca con todo lo que tiene. Pero no hay que ser demasiado optimista, porque la Historia ya ha mostrado cómo el machismo ha logrado desmoronar el castillo de naipes justo cuando faltaba la última carta. Ese momento exacto que retrata la miniserie de FX/Hulu ‘Mrs. America’ –emitida en España por HBO– y deja un mensaje duro: «aun hoy, sigue quedando mucho por hacer».

Dahvi Waller –experimentada guionista y productora de series como ‘Mujeres desesperadas‘, ‘Mad Men‘ o ‘Halt and Catch Fire‘– y el tándem formado por Anna Bodden & Ryan Fleck –’Half Nelson, ‘Capitana Marvel’– en el guión y dirección, respectivamente, son los principales responsables de plasmar esta historia. Historia que detalla, con un diseño de producción espectacular y suma precisión (a veces tanta que abruma, con diálogos que parecen dar por hecho que aquí conocemos tan bien como en Estados Unidos determinados hechos históricos), la vida de la Enmienda por la Igualdad de Derechos que distintos movimientos feministas trataron de hacer llegar a la constitución estadounidense en los años 70 y que, sorpresa, a día de hoy todavía no ha llegado a hacerlo. Y eso que tenían a la mayor parte de la sociedad y la clase política (los presidentes Johnson, Nixon y Carter, de distintos signos políticos, apostaban por acercarse a estos movimientos sociales e incluyeron comisiones de asuntos de la mujer en sus gabinetes) de su parte… o eso parecía.

Un solo aparentemente común y dócil ama de casa de Illinois, Phyllis Schlafly, esposa de un reputado abogado de St. Louis con aspiraciones políticas en el Partido Republicano y madre de seis hijos, se convirtió en el mayor azote del feminismo, un icono para los conservadores que consiguió aglutinar a la América más reaccionaria. Ella es, en realidad, la «heroína» de la historia que nos cuenta ‘Mrs. America’, interpretada magistralmente por una verdaderamente espectacular Cate Blanchett –que se prepare el resto de candidatas a los Globos de Oro y Emmy: todo apunta a que se los llevará de calle–. Pero los nueve intensos episodios de esta miniserie son mucho más que una mera biografía de Schlafly, de sus rivales –figuras históricas del feminismo como Bella Abzug, Gloria Steinem, Shirley Chisholm, Betty Friedan o Jill Ruckelshaus, interpretadas por un reparto brutal, con Rose Byrne, Elizabeth Banks, Margo Martindale y Tracey Ullman a la cabeza– o del camino que vivió la llamada ERA. ‘Mrs. America’ son, en realidad, historias de mujeres.

Historias entrelazadas con enorme habilidad narrativa que, por descontado, retratan a la perfección una época convulsa y llena de cambios, previa a otra –la de las administraciones Reagan y Bush padre– de tanta estabilidad (no siempre para bien) como rigidez moral. Pero que sobre todo hablan de vidas de mujeres, de feminismo desde un punto de vista humano y emocional, por encima de connotaciones políticas e históricas. De hecho, en el soberbio penúltimo capítulo ‘Houston’, pese a estar ambientado en una crucial convención feminista, el peso argumental y escénico está en la evolución personal y emocional de un personaje ficticio pero fundamental, Alice Macray (una Sarah Paulson estratosférica). Un perfecto preámbulo a un capítulo final también fabuloso.

Pero si hay algo importante en ‘Mrs. America’ son las lecciones que da, a diestra y siniestra, a hombres y mujeres. Para empezar, retrocediendo y plasmando las luchas cainitas dentro del feminismo, deja constancia de cuán importante es la transversalidad y la búsqueda de puntos comunes por encima de las diferencias a la hora de conseguir una victoria global (algo que su contrincante moral supo hacer muy bien, y sin escrúpulos). Para seguir, con el singular retrato que los creadores de la serie y Blanchett hacen de Schlafly, que a veces las apariencias engañan y que detrás de una figura tan conservadora y retrógrada como ella, no había otra cosa que una mujer que luchó por sus objetivos se opusiera quien se opusiera, incluidos los hombres. Por contradictorio que suene, Phillys queda retratada como una mujer tan feminista como las demás (normal que a su prole no le haya gustado un pelo esa imagen, por otra parte). Y, por último una lección que tristemente sigue vigente, más que nunca: parafraseando y retorciendo a Hobbes, el hombre es un lobo para la mujer. 9.

Buscando el mejor disco de Lady Gaga

118

‘The Fame Monster’ ha sido votado como mejor disco de Lady Gaga por la redacción de JENESAISPOP. Raúl Guillén defiende el álbum que contenía ‘Bad Romance’, ‘Telephone’ junto a Beyoncé y ‘Alejandro’: «Beneficiado claramente por su concisión, el apéndice del debut de Germanotta fue en realidad el disco que dio su medida como artista global. Más allá del hype en el que supo envolver este lanzamiento, apenas ‘Teeth’ (y también tiene su gracia como referencia de su diversidad de influencias, en este caso jazz-blues) baja un poco el listón en una sucesión de grandes temas pop que marcaron época». Sebas E. Alonso añade: «El lanzamiento del vídeo de ‘Telephone’ es un punto de inflexión en la carrera de Gaga como ya lo había sido el de ‘Paparazzi’: realza la canción y a su vez ‘Bad Romance’, que poco a poco dejaba de ser para siempre la segunda parte de ‘Poker Face’ que parecía en principio. No fue un número 1 directo, sino más bien un «grower» por este motivo. El fuerte de Lady Gaga en aquella época de dominio mundial eran las espectaculares performances, los asesinatos y minusvalías en los vídeos, la sangre, los cristales rotos, los pechos con fuegos artificiales, las caras de asco y las versiones de su repertorio al piano. Hay algo que trasciende lo que encontrábamos en los discos en sí y el vídeo de ‘Telephone’ es la sublimación de la mejor Gaga».

En 2º lugar queda ‘Chromatica’, nuestro «Disco de la Semana» y desencadenante de este artículo, que recibe votos muy regulares. Hace unos días publicábamos: «Este no es un disco de rock, pero sí visceral y no se ha querido pulirlo ni refinarlo: la artista nos está llevando a un “país de las maravillas” imaginario en el que desmadrarse y olvidarse de todo, como invita el estupendo corte ‘Alice’ en la apertura. Un lugar donde hay igualdad, reina la paz y las coreografías no son una dictadura sino freestyle. Sin baladas y alrededor de los 120 BPM’s en todo momento, el álbum se entrega al house y al techno de finales de los 80 y principios de los 90, paleta que no había sido exprimida en los números más populares de su discografía, más bien orientada al electropop. Sus referentes concretos son los infravalorados «one hit wonders» de 1992″.

El tercer lugar es para ‘The Fame’, antes de la reedición. Dice Raúl Guillén: «Sorprendentemente, el primer disco de Gaga ha envejecido la mar de bien, teniendo en cuenta que era bastante esclavo de su tiempo, la era del electro llevada al pop masivo. O precisamente por eso, porque en el ciclo de tendencias quizá llega el momento de reivindicar el electroclash. El caso es que, al margen de su acabado estético, ‘The Fame’ tiene una consistencia notable más allá de los singles principales –ya la querrían para sí ‘Born This Way’ o ‘ARTPOP’–, con temas como ‘Beautiful, Dirty, Rich’, ‘Money Honey’, ‘I Like It Rough’ o ‘Brown Eyes’ que son bastante más que meros fillers».

En el 4º puesto termina la -relativa- unanimidad y empiezan las diferencias. Sucede con ‘Born this Way’, favorito por bastante de Jordi Bardají: «Cuando Lady Gaga prometió que ‘Born this Way’ sería el «mejor disco de la década» hizo gala de lo que mejor se le da: creer en sí misma. En pleno 2020, puede que ‘Born this Way’ no sea el disco más importante de la década, pero sí puede considerarse uno de ellos, al menos a nivel comercial y mediático. ‘Born this Way’ es la sublimación de Lady Gaga en su obra magna: un disco que cruza dance-pop y electrónica con su pasión por el rock duro de Metallica o Judas Priest, tan excesivo como su propia autora, dotado de una producción guarrísima que le está enseñando la peineta a las convenciones de la industria, y estéticamente siniestro, oscuro y asqueroso en el mejor de los sentidos. Es el disco en el que Lady Gaga se convirtió en el «monstruo» sobre el que había estado cantando. El single principal es un clásico a pesar de lo mal que ha envejecido, el segundo discutible a pesar de su espectacular videoclip, pero lo demás es estelar: ‘The Edge of Glory’ es una de sus canciones más emocionantes, ‘Scheisse’ un pepinazo electro histórico, ‘Marry the Night’ pura euforia pop, ‘The Queen’ su bonus track más infravalorado, y ‘Heavy Metal Lover’ su composición más mágica a pesar de su título. Todas las canciones de ‘Born this Way’, desde la enérgica ‘Hair’ hasta la dramática ‘Yoü and I’ pasando por la gamberra ‘Government Hooker’, contribuyen a crear un álbum icónico cuya consistencia, en mi opinión, Gaga nunca ha igualado. Hasta la portada es una genialidad».

Sebas E. Alonso difiere: «‘Born this Way’ crea un cisma, vendiendo la mitad que el anterior entre la melodía feísta de ’Judas’, el vídeo autodirigido por Gaga para ‘The Edge of Glory’ y el clip de un cuarto de hora para ‘Marry the Night’ que nadie pidió. Es la antesala de la hecatombe comercial que será ‘ARTPOP’, aunque nadie en Haus of Gaga se atreva a dar la voz de alarma. Por otro lado, a la larga y tras leer el análisis de Céline Dion que se hace en el libro ’Música de mierda’, he llegado a la conclusión de que mi problema con este disco es una cuestión estética, educacional y un tanto generacional: aquellos que crecimos machacados por la idea de que el AOR, Bon Jovi y Poison eran lo peor, tenemos graves dificultades para disfrutar de esta producción tan saturada y deliberadamente marrana. Uno de los pocos temas que se salvan se llama “Mierda”. En alemán, pero “mierda” al fin y al cabo. Por alguna razón carezco de este gen emo-metalero».

En 5º lugar queda ‘ARTPOP’, en cuya reseña original Raúl Guillén decía que «ofrece algunas muestras de que Stefani Germanotta tiene una gran aptitud para componer buenas melodías y, en ocasiones, convertirlas en canciones decentes», pero también que «se debate entre buenas ideas mal dispuestas y peor desarrolladas y los fistros más infumables a los que nos hayamos enfrentado (…) como ‘Jewels ‘N Drugs’, ‘MANiCURE’ y ‘Swine'». Sebas E. Alonso defiende este álbum de 2013: «Si hay un disco infravalorado de Lady Gaga, sin duda es este. Si quitas la mitad de los 15 temas, queda una cosa casi tan chula como ‘The Fame Monster’ o como ‘Chromatica’. El vídeo de ‘Applause’ es oro, ‘Do What U Want’ sigue siendo la mejor producción de la artista pese al asunto R Kelly, La Boite pasó años cerrando con ‘Gypsy’ por una razón y ‘Dope’ es la mejor balada de la artista hasta la llegada de ‘Shallow’. ‘Venus’, además de un divertidísimo paralelismo entre «Venus» y «penis» y «Uranus» y «your anus», tiene uno de los mejores estribillos de toda la carrera de Lady Gaga. Ningún estribillo de ‘Chromatica’ es tan bueno como el de ‘Venus'».

Finalmente, la Gaga más adulta queda en las tres últimas posiciones. Pablo N Tocino es firme defensor de ‘Joanne’: «Entre las críticas a ‘ARTPOP’ y las alabanzas a ‘Chromatica’, ‘Joanne’ pasa más desapercibido, pero es un disco bastante digno. Contiene su mejor/peor lead-single y grandes canciones tanto en el giro folk-rock (‘Joanne’, ‘Diamond Heart’ o ‘Grigio Girls’) como en los momentos petardos (‘John Wayne’, ‘Dancing in circles’), además de ser aquí donde comienza su renacer comercial con ‘Million Reasons’. ¡Hay hasta dueto con Florence!».

En 7º lugar queda ‘Cheek to Cheek‘ con Tony Bennett, que en su momento fue reseñado y defendido como «una bonita curiosidad» por nuestro colaborador Jaime Cristóbal: «Quienes quieran sacarle punta a este disco pincharán en hueso: Gaga resulta impecable y está en excelentes manos. Si artistas con habilidades vocales tan justitas como Robbie Williams salieron más o menos indemnes de sus experimentos con el swing, este disco no merece la menor pega. De hecho, en comparación, Gaga debería salir por la puerta grande. Hay que tener en cuenta que Tony Bennett es muy cuidadoso en sus elecciones y que en una carrera de siete décadas sólo había grabado otro disco a dúo con una cantante femenina, alguien por cierto también procedente de fuera del mundo del jazz: k.d. lang y su muy interesante colección de canciones de Louis Armstrong a dúo, ‘A Wonderful World’ (2002)».

Y en último puesto encontramos la banda sonora de ‘Ha nacido una estrella’. A Jordi Bardají, esta Gaga no le interesa nada: «Puede haber 100 personas en una habitación y solo necesitas que una crea en ti». ¿Seguro que esa única persona es la que NO está equivocada, Stefani Joanne Angelina Germanotta? Lady Gaga divirtió al mundo repitiendo esta frase hasta la saciedad en las ruedas de prensa de ‘A Star is Born’, e igual de trillada sonaba su banda sonora. Gaga ya aburrió al rebaño con aquella colección de canciones de fondo para las cafeterías que es ‘Cheek to Cheek’, y más tarde con el papel de estrella folk/country de ‘Joanne’, como performance, sin duda la menos creíble de toda su carrera; pero en ‘A Star is Born’ dio un paso más allá en su cruzada por sonar lo más conservadora y acomodada posible. Sí, ‘Shallow’ fue un macrohit -muy a mi pesar, que quede claro- y ‘A Star is Born’ era un «remake» de un musical clásico, pero quien busque en la música pop algo más que recreaciones sobadísimas de glorias pasadas (‘I’ll Never Love Again’ suena como una antigualla de Whitney Houston, y prefiero no preguntarme qué diantres es ‘Hair Body Face’), no puede tomarse esta banda sonora en serio. ¿Por qué aportar algo mínimamente fresco e imaginativo a una obra que ya gusta a las masas?, se preguntaría la artista en las sesiones de grabación. Hay que aplaudir que Gaga haya querido diversificar su público y, si con ‘Cheek to Cheek’ la vimos actuar junto a Tony Bennett en el festival de Pedralbes de Barcelona (y qué suerte, porque mirándolos en la portada del disco juraría que están muertos), en ‘Joanne’ se animó a colaborar con Tame Impala en la atroz ‘Perfect Illusion’, con Florence Welch en la simpática ‘Hey Girl’… y también a publicar la enésima copia de los Beatles que nadie necesitaba (‘Come to Mama’). De hecho, la única que me mueve algo en las entrañas es ‘Sinner’s Prayer’. Sin embargo, ninguna de estas facetas clásicas de Gaga será nunca tan interesante como las exploradas por la artista en sus otros proyectos, no solo musicalmente, sino también y, sobre todo, a nivel estético y de expresión de género. La gran arma de Gaga siempre ha sido la transgresión, y cuando ha decidido retroceder 40 años en el tiempo, su música se ha vuelto mucho peor».

El álbum recibió, en cambio, solo reseñas positivas, incluida la que Sergio del Amo publicara en su momento en nuestro site: «El gran triunfo de ‘A Star Is Born’ está en un Cooper que sorprende para muy bien como cantante y una Gaga que, como ya hiciera en ‘Joanne’, sigue luchando por dejar atrás su pasado de pop star para mutar en una rutilante estrella disfrutable para todos los públicos». Algo que conseguiría con el que puede ser el mayor éxito de su carrera, ‘Shallow’.

¿Cuáles son tus 3 discos favoritos de Lady Gaga?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Jordi Bardají Pablo Tocino Raúl Guillén Sebas E. Alonso Ránking
The Fame (2008) 7,5 6,5 7,5 6,5
The Fame Monster (2009) 7,2 8,8 8,2 8,5
Born This Way (2011) 8 8 6,6 4,5
ARTPOP (2013) 6,8 7 6 7
Cheek to Cheek (2014) 4 7,2 6
Joanne (2016) 5 7,7 6,3 6
A Star Is Born (2018) 3 6,8 7 5
Chromatica (2020) 7,4 8,3 8 8

‘This Is America’ de Childish Gambino y ‘Alright’ de Kendrick Lamar, grandes virales del «Blackout Tuesday»

8

No hubo apagones significativos en las plataformas de streaming durante este “Blackout Tuesday” en el que los artistas invitaron a un apagón generalizado. De hecho, más gente escuchó el martes en Spotify el número 1 mundial, ‘Rockstar’ de DaBaby con Roddy Ricch (5,4 millones de reproducciones), que la que lo había hecho el lunes (5,1 millones).

Lo que sí podemos decir es que dos canciones antiguas resucitaron este martes en homenaje a George Floyd, el último americano de raza negra que ha muerto debido a la brutalidad policial. Una es ‘This Is America’, un crudo retrato de la brutalidad policial publicado por Childish Gambino en mayo de 2018 y cuyo vídeo era criticado por herir sensibilidades, aunque no tanto como las de la propia realidad, como se está viendo. La canción ya fue número 1 en Estados Unidos, apareció en la mayoría de las listas de lo mejor de aquel año y su letra, que menciona a la «policía» y habla de «guerrilla», está siendo revivida por las protestas en el país. El tema volvía al top 7 del global de Spotify el pasado martes, siendo top 2 en Spotify Estados Unidos.

El otro gran viral esta semana con motivo de las protestas ha sido ‘Alright’ de Kendrick Lamar, número 11 en el Spotify de Estados Unidos y número 26 en el global el mismo martes. La canción incluida en ‘To Pimp a Butterfly‘, el disco de 2015 del artista, contaba con un estribillo de ánimo a cargo de Pharrell, muy claro («Nigga, we gon’ be alright / Nigga, we gon’ be alright») y varias frases de Lamar que vienen a este caso o al de decenas de asesinados anteriormente, como «el homicidio te mira a la cara», «nos han hecho daño antes», «nuestro orgullo ha estado muy abajo», «quieren matarnos en la calle» y «mis rodillas flaquean y mi pistola puede estallar, pero estaremos bien».