Inicio Blog Página 565

SOPHIE trajo la luz y el color a un mundo material y horrible

22

Vivimos en un siglo en el que, obsesionados hasta el sonrojo con nuestra apariencia en las redes sociales, parecemos en permanente búsqueda de nuestra identidad. Parece una de las razones por las que todos los que conocimos su obra, estamos en absoluto shock por la repentina muerte de SOPHIE. En ese contexto, la artista ha cumplido una labor primordial, como si en su propia búsqueda de sí misma nos hubiéramos visto reflejados. Es difícil de olvidar el día que pudimos verla por primera vez en el vídeo de ‘It’s Okay to Cry’ (2017), después de varios años de misterio y fotos extraídas de sesiones, sin la mínima luz, en las que su rostro se hacía sencillamente irreconocible. Muchos lo asociaron a una estrategia de márketing emparentada con los cascos de Daft Punk, el mítico selfie de Burial o la cabeza de ratón de Deadmau5. Pero aquí había algo más. Un mensaje.

En aquel clip SOPHIE se llevaba las manos a la cara, se tocaba sus propios labios pintados y se abrazaba a sí misma como en busca de su propio reconocimiento. Algo que ocuparía parte de las letras de su disco ‘Oil of Every Pearl’s Insides‘, donde ‘Pretending’ hablaba simplemente sobre haber «fingido» toda la vida, y ‘Faceshopping’ realizaba un gran juego de palabras entre Facebook, Photoshop y consumismo. Explicaba el año pasado en un amplio reportaje para la revista que justo responde al nombre de «The Face»: «Este tema es sobre cómo te presentas a ti misma. ¿Eres tú lo que ves en el espejo? ¿Eres la persona que miras en el espejo? ¿Estás realmente en algún punto detrás de todo eso, observando toda la situación? Es sobre intentar averiguar dónde reside tu yo genuino. Es una especie de captura de cómo me sentía dentro de mi cuerpo en un momento particular, con todas las presiones que tiene todo el mundo, simplemente existiendo o desarrollando una especie de personaje público. Es un debate que tiene lugar en mi cabeza, con las mismas preguntas todo el rato, que consideras y sigues considerando». La parte de Cecile Believe en este tema dice así:
«My face is the front of shop
My face is the real shop front
My shop is the face I front
I’m real when I shop my face».

A su muerte, SOPHIE deja exactamente 1 publicación en su Instagram, dedicada a las trans negras. Seguía a 20 personas, casi todas artistas amigas o próximas como Charli XCX y Arca. Es claro que Instagram le importaba muy poquito, pues para ella fue una decepción que el componente visual tuviera una importancia tan suprema en nuestros tiempos. En la primera entrevista televisiva que concedió a este programa alemán que podéis ver bajo estas líneas, recostada sobre una cama, hablaba con frustración del recibimiento que había tenido el vídeo de ‘It’s Okay to Cry’, debido a «la necesidad del público de asociar una imagen a la música». Ella lo que quería era usar su cuerpo «como medio de expresión, no como algo contra lo que luchar».

SOPHIE solía reconocer que se pasaba la mayoría de la vida en frente de un ordenador o unos teclados y que por eso «no le salía de forma natural hablar o relacionarse con otras personas». Su relación con la prensa se la tomaba «poco a poco». Nuestro colaborador Sergio del Amo tuvo la suerte de entrevistarla para Mondosonoro en Barcelona, horas antes del Sónar de 2018, describiéndola como algo esquiva en unos primeros instantes: «su tono de voz es bajísimo y al principio se muestra algo esquiva a contestar, pero a medida que pasan los minutos se relaja». Le confesaba que nunca había querido ser una estrella del pop. «Ponerme debajo el foco no es algo que de siempre quisiera, pero ahora quería hacerlo porque sí sentía la necesidad de poder comunicarme y conectar con el público a través de mi música. Nunca he querido ser una estrella del pop. La gente que realmente me inspira son productores».

Y lo cierto es que conectó enseguida. Hay quien no conocía su trabajo, pues no llegó a trascender del underground. Pero aquellos que lo conocíamos llegamos a estar obsesionados: por eso los mensajes de condolencia sobre su fatídico accidente al resbalar desde una gran altura son tan devastadores. Han escrito sobre ella en las últimas horas Sam Smith, Christine and the Queens, Kelly Lee Owens, Zola Jesus y Delaporte, entre varias decenas. Muchos de ellos la llaman «ángel» y reivindican su carácter «pionero». Uno de los mensajes más emocionantes lo deja BloodPop, quien había colaborado con ella varias veces. Además de elogiar su carácter vanguardista, recuerda lo bien que trababa a sus amigos, «como familia» y cómo siempre «comprobaba que no te encontraras mal aunque ella misma se encontrara mal». Era, además, divertida, y solían reírse, por ejemplo, del «garbo» con el que a BloodPop le gusta aporrear su teclado, para lo cual tuvo a bien utilizar una palabra tan remota como «panache».

Y es que paradójicamente, aunque las producciones de SOPHIE sonasen robóticas y nos hablasen de cosas dolorosas, para el público eran la representación viva de la luz y el color, hasta el punto de que era una pena que justo ella no disfrutase su exposición pública. Chal Ravens en el citado reportaje para The Face del año pasado, realizado a través de Zoom, describía su imagen en la pantalla como “un cuadro de Matisse”. La cantante había encontrado su casa en PC Music, un sello obsesionado con el consumismo en la sociedad capitalista. Conoció a A.G. Cook a través de un par de maquetas colgadas en Soundcloud y enseguida hicieron buenas migas. Una de sus primeras obras maestras fue ‘Hey QT’, una parodia de una bebida ficticia, decorada con toda la luminosidad del arte pop. «Nunca había conocido a alguien como él en mi vida. Es algo muy propio de la comunidad LGTBI el hecho de conectar con otras personas, de crear tu propia comunidad. En su caso podría decir que es la persona con la que más he conectado a nivel musical», decía sobre él.

Charli XCX: «Esto es lo que más mola de todo lo que he oído en mi vida»

Ambos redefinieron lo que en la prensa musical habíamos tildado torpemente de «burbujeante» o «chispeante». Fan de Aphex Twin y de Autechre, se había criado también escuchando la música de Depeche Mode, Timbaland y hip hop, creando una gran confluencia al respecto en canciones de sonido tan reconocible como ‘Lemonade’ o ‘BIPP’, de nuevo, puro color, muy visible incluso en las portadas de los singles. El sello de SOPHIE es tan característico y personal que en ‘Bitch I’m Madonna’, su grabación más popular y en la que colaboró a través de Diplo, es perfectamente identificable cuál es su aportación musical en los minutos 1.21 y 2.02. Es muy evidente de qué canción de Vince Staples se encargó o de qué manera ha impregnado toda la última discografía de Charli XCX. Es claro por qué Charli aún no ha sido capaz de escribir nada sobre SOPHIE en las redes sociales. En 2019 contaba en Vogue cómo SOPHIE le había cambiado la vida: «Sacar ‘Vroom Vroom’ fue un momento clave en mi vida como música, porque sentía que había encontrado a alguien con quien articular mis ideas sonoramente. Sentí que había intentado hacer algo así toda mi vida, pero no había podido encontrar a alguien con la habilidad. Cuando conocí a SOPHIE, le dije: «me entiendes, te entiendo, y me haces sentir algo». Hay muy pocos artistas que me hagan llorar, me pasó con Justice y Uffie a los 14 años, y no me había pasado de nuevo hasta que conocí a SOPHIE. Fue como una avalancha, «joder, esto es lo que más mola de todo lo que he oído en mi vida»».

SOPHIE deja un verdadero arsenal de música por editar, incluyendo un tema muy reciente al que ha hecho referencia BloodPop, y unos temas para ‘Chromatica’ de Lady Gaga que el productor no descartaba hace unos meses que vieran la luz de alguna forma, quizá en algún tipo de edición especial o remezcla. Se llegaron a samplear tubos de escape de un coche para ese disco, si bien al final parece que no encajó en el concepto «vintage» y noventero del álbum.

SOPHIE ha dejado un verdadero arsenal de música inédita

A Del Amo SOPHIE le contó en 2018 que tenía hasta 4 discos ideados. «No todos los temas salen de inmediato. A veces es mejor dejarlos reposar un tiempo para volver a trabajar en ellos cuando te surge una buena idea», decía en aquel entonces. Preguntada si serían EP’s o discos largos, respondía: «Una mezcla. ¡No sé qué es un maldito álbum! La barrera entre el EP y el LP cada vez es más difusa, por eso no puedo definirla. No es algo que me importe. Serán cuatro lanzamientos. Esto es lo que quiero hacer ahora mismo». 2 años más tarde, lo último que supimos vía The Face es que estaba haciendo su segundo disco cuando el confinamiento empezó, por lo que decía que iba a «pensarse dos veces qué dirección tomar.» «Lo que se saque ahora al mundo necesita ser una reacción (a la pandemia) y aprender de esta situación. Tengo la sensación de que se está produciendo algún tipo de cambio de conciencia, quizá porque estoy en un lugar más reflexivo o lo que sea, y tengo curiosidad por saber cómo podría manifestarse musicalmente».

La pandemia ha pillado a SOPHIE en Grecia quizá huyendo del foco todo lo posible. Ya en 2018, cuando vivía en Los Ángeles y no en Londres o Glasgow, donde nació, afirmando que L.A. era una ciudad “que le había ayudado a ser quién era”, pero de la que no le gustaba la dependencia del carnet de conducir; avanzaba que pasaría una temporada en las Islas Griegas para “vivir de una forma más simple”. “A mi pareja también le apetece mucho esa simpleza en estos momentos, así que tenemos muchas ganas de hacerlo”, añadía. Intentando disfrutar de la «simpleza de esos momentos» ha sido que SOPHIE perdía la vida en la madrugada de este sábado en Atenas.

SOPHIE cambió las normas del juego en muy poco tiempo, convirtiéndose con muy pocas canciones en una productora electrónica respetada en todo el mundo, con todo lo que eso representa para la mujer en una industria musical donde las mujeres productoras de primer nivel parecen contarse con los dedos de las manos, y para la visibilidad de las personas trans. Me duele recordar que el viernes por la noche, justo antes del toque de queda, me detuve unos segundos a contemplar la luna llena: la verdad es que en medio de estos 2 años de mierda, estaba excepcionalmente preciosa. Ojalá SOPHIE no hubiera pensado algo parecido. Es muy difícil que muchos volvamos a contemplar una luna llena sin pensar en el himno a lo «inmaterial» que la artista nos dejó. «Sin piernas, ni pelo, sin genes, ni sangre». Una «niña solitaria» que logrará que mucha gente «sea lo que quiera, no importa dónde», jamás «reprimida».

Especiales ‘Euphoria’: las rayadas navideñas de Zendaya y Hunter Schaffer

13

‘Euphoria’ (HBO) fue una de las series revelación de 2019, un crudo retrato de la generación post-millennial lleno de inventiva estilística e incisivo discurso social. Una ficción que confirmó a Sam Levinson (‘Nación salvaje’) como uno de los creadores más interesantes de la actualidad. Aun así, ‘Euphoria’ tenía un problema. A partir del “eufórico” cuarto episodio, sin duda la cima expresiva y narrativa de la serie, la historia decaía como un largo domingo de resaca. El comportamiento de algunos personajes resultaba muy poco verosímil y su deriva hacia el thriller bastante forzada.

Estos dos capítulos especiales funcionan como aperitivo de la segunda temporada (aún sin fecha de estreno), y como epílogo de la primera. Dos interludios navideños que ayudan a aclarar las dudas que había dejado el final de la serie y preparan al espectador para continuar la historia.

‘Euphoria: Las rayadas no son eternas’

Rue prepara una raya, se la mete y… Sorpresa: nada de Zendaya subiéndose por las paredes, con luces parpadeantes y música narcótica. Todo lo contario: una hora de conversación entre Rue y Alí, su tutor en las reuniones de rehabilitación, sentados frente a frente en una cafetería; una larga charla en plano-contraplano, solo interrumpida para “echar un cigarrito”, mirar los mensajes del móvil y hacer una llamada mientras suena ‘Me in 20 Years’ de Moses Sumney; un sorprendente cambio de ritmo, que demuestra el talento de Levinson para adaptar la puesta en escena a las exigencias de la narración y para hacer trizas las expectativas del espectador.

Con un ojo puesto en la célebre secuencia del diner de ‘Moonlight’ (2016) y otro en ‘Nighthawks’, la conocidísima pintura de Edward Hopper, el director recrea el ambiente perfecto -triste y sosegado- para narrar un emocionante relato acerca de la adicción, la culpa y el vacío existencial. Un subidón dramático lleno de sinceridad emocional (quizás tenga que ver el pasado como adicto del director), que funciona extraordinariamente bien gracias a la fabulosa planificación del montaje (en la segunda parte los personajes están encuadrados prácticamente en primerísimos primeros planos, incrementando así el impacto dramático de sus palabras), y a la interpretación de los actores: una fabulosa Zendaya y un inconmensurable Colman Domingo. ‘Las rayadas no son eternas’ es un melancólico cuento de navidad, y uno de los mejores episodios de la serie. 9.

‘Euphoria: Los perfectos a m*marla’

Es el capítulo necesario de esta serie. Jules ha estado a la sombra de Rue durante ocho episodios. Casi todo lo que sabemos de ella ha sido a través del punto de vista del personaje interpretado por Zendaya. Por eso, algunas de sus decisiones y comportamientos no se entendían bien o resultaban poco verosímiles. En este segundo episodio especial el director sienta a Jules en el diván de la psicóloga para que se explique a gusto, para que (nos) abra su corazón. Otra charla, otra larga conversación llena de reveladoras confesiones, aunque sin la brillantez formal y narrativa de la primera.

Y eso que empieza muy bien, con un plano del ojo de Jules donde vemos resumidos los momentos vividos por el personaje mientras suena el ‘Liability’ de Lorde. A partir de ahí, Jules verbaliza sus miedos más profundos. La psicóloga toma nota de cuestiones tan interesantes –y suponemos que desarrolladas en la siguiente temporada- como la construcción de la feminidad trans, las consecuencias de la vulnerabilidad afectiva o la compleja naturaleza de las relaciones sociales a través de internet.

Sin embargo, comparándola con la anterior, su tratamiento visual y narrativo resulta algo decepcionante. La conversación no tiene la suficiente fuerza dramática como para mantenerse por sí sola, por lo que el director opta por “agujerearla” a través de varios flashbacks. Algunos son interesantes, como los que describen el estado mental de Jules o la relación con sus padres. Pero otros, como en el que suena ‘Lo vas a olvidar’ de Rosalía y Billie Eilish, resultan excesivamente relamidos e insustanciales. Da la impresión de sobrecarga estilística, de que el director se ha quedado sin mucho más que decir y necesita alargar el capitulo a través de un poco de purpurina visual y sonora.

‘Los perfectos a m*marla’ funciona mejor como adelanto, como enunciación de lo que parece estar por venir (un mayor protagonismo de un personaje tan interesante como Jules y un mayor desarrollo de los temas asociados a ella), que como capítulo independiente con entidad propia. 6,5.

Babi habla del odio hacia uno mismo sobre un precioso riff en ‘Amén’

0

Babi es uno de los jóvenes talentos del pop nacional que incluimos entre las mejores canciones de 2020. ‘NASA’ continúa siendo una canción impactante y sobrecogedora desde su modesto minimalismo.

Ya sin aparente vinculación con Sony, pues el sello ha dejado de aparecer como discográfica en sus últimos créditos y hemos dejado de recibir notas de prensa sobre ella, la madrileña de 20 años ha publicado dos canciones que merecen la pena. La última es una canción de autoafirmación dedicada al mundo del negocio y el arte llamada ‘Nací pa’ esto’ («ni me siento poeta ni mierdas de esas»), pero también merece la pena rescatar la que salía el mes pasado. ‘Amén’ es nuestra «Canción del Día».

‘Amén’ se construye sobre un evocador riff de guitarra de corte latino -quizá Brasil, quizá Cuba- que más que tocado parece sampleado, retorcido y customizado. En ocasiones hace pupa y otras veces no llega a desembocar, en sintonía con la torpeza -el mensaje autocrítico- que encontramos en esta letra, que es puro nervio. «No me sé calmar ni con petas, ni con chicles», dice en un momento Babi, que llega a repetirse a sí misma:
«cuanto más te quieren
Cuanto más se adhieren
Cuanto más les entretienes
Cuanto más adquieres, parece que más te odias».

Con un flow un tanto Mala Rodríguez por lo que tiene de expresivo, Babi estructura de manera magistral la grabación, comenzando directamente con ese estribillo en el que afirma que «no se le ha ido la olla», guardándose en la manga, aparte de dos grandes versos, un pre-estribillo con una melodía diferente que también se pega como un «chicle».

Lo mejor del mes:

Anabel Lee / Anabel Lee

3

Anabel Lee es un jovencísimo cuarteto de Terrassa de punk-rock. Han sido banda emergente de Vodafone Yu Music Talent y se dieron a conocer con dos versiones, una de Marisol y otra de Don Patricio. Entre sus referentes ellos nombran a Buzzcocks, IDLES o Los Punsetes, aunque no cuesta nada emparentarlos con Mujeres, Airbag o Carolina Durante. No sólo por similitud sónica, sino también patronímica (nombre de chica + chiste), ya que su nombre es realmente Anabel «lee» (de leer), no «Lí» como el poema de Poe y la canción de Radio Futura.

Con todas estas credenciales, su propuesta parece imbatible. Juventud, look, influencias… Incluso el diseño de sus portadas mola. «Escupitajo y codazos», reza su FB. Pero, dentro de la oreja, la cosa se desinfla un poco. En este debut está todo muy bien puesto: los Anabel Lee son potentes, tocan bien, la voz de Víctor Mejías se sitúa entre la de Diego Ibáñez y Pucho de Vetusta Morla… Pero todo suena demasiado pulcro; las canciones están cortadas con el mismo patrón, el del manual de indie/punk pop, con algo de algo de postpunk de los 80: introducciones potentes, batería contundente, guitarras cabalgantes, estructuras muy clásicas, estribillos más gritados que cantados… Tampoco es algo malo si los temas tienen gancho y rezuman entusiasmo. El problema es que estos son incapaces de emerger, presos de un esquema demasiado milimétrico.

El comienzo del disco es muy prometedor, por eso. El inicio tan Triángulo de Amor Bizarro/Pixies de ‘Deberías estar conmigo’ estimula los sentidos y el estribillo es bastante efectivo, aunque el puente está algo por debajo. También resulta efectivo el «¿Qué quieres de mí?» vociferado de la canción homónima. De hecho, los arranques son lo mejor de las canciones, pero el resto no está a la altura. Aun así, hay buenos momentos, como los «ohhh» de ‘Plaza Mayor’, el surf y los coros de Sandra García de Juniper Moon de ‘Sobran defectos‘, el toque Kinks de ‘La mejor canción del año’…

Pero, a esa altura, el disco ya se hace bola. El piñón está fijo; el ritmo se mantiene invariable. Hay demasiada autoconciencia y poco desparpajo. Las letras tampoco ayudan, encalladas en tierra de nadie. Anabel Lee no se acaban de decidir por la vena gamberra que parecen proclamar; tampoco por el ingenio o por la vena crítica, aunque lo aparenten. Sus dardos realmente no acaban de lanzarse a nadie. Tampoco se podrían calificar de «generacionales», sus momentos supuestamente costumbristas a la sazón resultan vagos.

Anabel Lee mejoran cuando aparcan la fórmula, ya hacia el final. El psychobilly de ‘Terrores Nocturnos’ sí que consigue animar al pogo. O la (ligeramente) más reposada ‘Cuando despiertas’, incluye un homenaje al ‘Allí donde solíamos gritar’ de Love of Lesbian y es un agradable pildorazo de pop. Sin embargo, el buen cierre del disco no elimina la sensación de que le falta garra. Este debut, que debiera ser un dechado de frescura, se antoja excesivamente formulario.

Calificación: 6,3/10
Lo mejor: ‘Deberías estar conmigo’, ‘Qué quieres de mí’, ‘Sobran defectos’, ‘Terrores Nocturnos’
Te gustará si te gustan: Carolina Durante, Mujeres, Airbag
Escúchalo: Youtube.

Hilton Valentine, el hombre que hizo ese arpegio en ‘House of the Rising Sun’

2

En este fin de semana nefasto para la música pop, también hay que lamentar la pérdida de Hilton Valentine, miembro fundador de The Animals y guitarrista del grupo, que nos ha dejado este viernes 29 de enero a los 77 años, según ha informado su sello ABKCO. El artista estuvo en The Animals desde sus inicios hasta 1966 y volvió de manera circunstancial en 1975 y 1983, antes de fundar The Animals II en 1993 junto a algunos miembros.

Hilton Valentine, que fundó The Animals a principios de los años 60 en compañía de Eric Burdon, Chas Chandler, Alan Price y John Steel, no fue el compositor de los éxitos de una banda entregada a las versiones (Burdon y Price sí escribieron alguna cosa, por ejemplo ‘I’m Crying’); pero ha pasado a la historia por ser la persona que tocó el icónico arpegio de guitarra en ‘House of the Rising Sun’. En el «videoclip» hasta parece mostrar cómo interpretarlo comenzando en La menor, a una generación de principiantes dispuesta a imitarlo hasta la saciedad, pues no puede ser más sencillo.

Compuesta en verdad hace más de un siglo, pues se sabe que los mineros ya la cantaban en 1905 y sus orígenes se investigan en torno a los siglos XVI y XVII, ‘House of the Rising Sun’ es por tanto una canción popular tradicional, que encontró en manos de The Animals una de sus mejores expresiones. Existe un libro escrito por Ted Anthony dedicado a la composición, y en él se explica que The Animals no tuvieron que pagar por grabarla porque estaba libre de derechos. Hilton Valentine aseguró que simplemente convirtió en arpegios los acordes con que Bob Dylan la había grabado en 1961, pues adoraban el primer disco del artista, donde figuraba como 3ª pista de la cara B. A su vez se dice que para Dylan quien la arregló fue su entonces colega Dave Van Ronk, que también tenía la intención de grabarla.

En el sello Columbia tenían serias dudas sobre hacia dónde iba a ir esto durando 4 minutos y medio, el doble que otros hits de la época, pero al final la grabación fue un éxito. Es una de las mejores grabaciones de la historia, piedra fundamental en la existencia del folk rock, y así lo ha reconocido incluso la generación streaming: tras haber sido top 1 tanto en Reino Unido como en Estados Unidos a su edición en 1964, hoy suma casi 500 millones de escuchas solo en Spotify, por encima de todos los grandes éxitos de los Beatles a excepción de ‘Here Comes the Sun’. En España fue número 3 a finales de diciembre de 1964, en plena Navidad, tras editarse en un single en cuya contraportada se traducía el título como «La Casa del Sol Naciente». Así se trasladaba al público esa sensación de evocación y misterio que siempre tuvo este tema también gracias al órgano de Alan Price.

Muere SOPHIE, una de las productoras fundamentales del siglo XXI

64

SOPHIE ha fallecido según han informado esta mañana algunas personas de su entorno en redes sociales. Christine and the Queens está entre las personas que ha confirmado y lamentado su muerte, aunque luego ha borrado el tuit. La artista es amiga de Charli XCX, quien había trabajado varias veces con SOPHIE. Según un comunicado del equipo de la artista, reproducido por MixMag.net, SOPHIE ha muerto en Atenas, donde vivía, a consecuencia de un accidente repentino a las 4 de la madrugada. Después se ha sabido que se ha resbalado y caído al subir a un edificio para ver la luna llena.

La productora de 34 años hacía historia al ofrecer uno de los discos de electrónica avanzada más interesantes de los últimos tiempos, ‘Oil of Every Pearl’s Un-Insides’. Su sonido ha impregnado a una generación profundamente influida por el sello de PC Music, muy especialmente a la mencionada Charli XCX o en España PUTOCHINOMARICÓN y RRUCCULLA, que nos concedía una entrevista entera sobre su obsesión con SOPHIE; muestra de lo que su sonido ha marcado el rumbo de nuestro siglo.

Entre las colaboraciones de SOPHIE, cabe destacar la producción de ‘Bitch I’m Madonna’ (su gran hit ‘Immaterial’ también parecía una canción respuesta a ‘Material Girl’), el EP junto a Charli XCX ‘Vroom Vroom’, la canción estrella de Let’s Eat Grandma, ‘Hot Pink’, o el vídeo de ‘This Life’ para Vampire Weekend.

Antes de ‘Oil of Every Pearl’s Un-Insides‘, SOPHIE nos había conquistado con ‘Product’ y aquella maravilla de canción parodia de ‘Hey QT’ que no firmó con su nombre. En aquellos tiempos, nos referíamos erróneamente a SOPHIE como «productor» pero precisamente una de las cumbres de su carrera era el vídeo de ‘It’s Okay to Cry’, en el que revelaba su transición. SOPHIE se convertía también entonces en un referente para la comunidad LGTB+ por la visibilidad que daba a las personas transgénero.

Esquiva y poco dada a conceder entrevistas, la artista acababa de publicar ayer un nuevo tema llamado ‘UNISIL’, la cara B de un remix de ‘BIPP’, uno de los temas más emblemáticos de sus inicios en 2013. ‘UNISIL’ había sido grabada en 2015.




Bicep pierden el top 1 británico en el último minuto, pero no nos importa

6
Bicep

Bicep han sido número 1 en Reino Unido en la lista provisional durante toda esta semana, en las midweeks. El pasado lunes, cuando se conocieron las ventas del fin de semana, la diferencia respecto al número 2 era de 103 copias: ‘Isles‘ había vendido 8.546 unidades y ‘POST HUMAN: SURVIVAL HORROR’ de Bring Me the Horizon, 8.443. Cada día que avanzaba la semana, Bicep ampliaban su ventaja respecto a Bring Me the Horizon, llegando a superarles por 1.000 copias el jueves: ‘Isles’ se estaba vendiendo mejor y estaba teniendo más streamings. Y de repente, ¡zasca! Bicep son número 2 en la lista final, y Bring Me the Horizon, número 1. WTF?

Según los usuarios de BuzzJack, fuente de todos estos datos, lo que ha debido de suceder es que Bring Me the Horizon han incorporado en el último minuto unas ventas de cassette procedentes de su web. Y aunque nos alegramos de que la industria se reinvente y esperemos que Promusicae tome nota pronto, hay que reírse de la ocurrencia de un comentarista de dicho foro: «¡son número 1 gracias a unas cintas que ni siquiera existen!», bromea en referencia a la polémica de los países que permiten computar cassettes, vinilos o CD’s que ni siquiera están fabricados. El Billboard americano ha tomado medidas contra ello recientemente.

Peor aún, ‘Apricots‘ se ha quedado a las puertas de ser top 40 en singles: en el número 42 de esta semana. En cualquier caso, da igual. Teniendo en cuenta la música de Bicep, es un milagro que este tema esté en la playlist oficial de Radio One (BBC), y ‘Isles’ seguirá siendo nuestro «Disco de la Semana».

El álbum viene presentado por 4 grandes singles como han sido ‘Atlas’, ‘Apricots’, ‘Saku’ (de excelente vídeo) y ‘Sundial’. Pero es que podría haber un 5º. ‘Fir’, una de las canciones con menos streamings del álbum, puede competir con ‘Cazenova’ por tal mérito por derecho propio. Nuestra «Canción del Día» de hoy nos remite a los Fuck Buttons que, pese a sonar apocalípticos, fueron capaces de llevar su música a la ceremonia de apertura de las Olimpiadas de Londres de 2012.

Tan desasosegante que al final hasta reconforta cual «torch song», ‘Fir’ es una de las grabaciones controladamente intensas de Bicep, que recogen los frutos de su maravillosa cultura musical. En su playlist de 67 horas de música favorita (que actualizan constantemente), entre decenas de nombres de los que jamás escuchaste hablar, y en la que por cierto no están Orbital, son recurrentes los nombres de Aphex Twin, Burial, Thom Yorke y Jóhann Jóhansson. Ha llovido mucho desde que los primeros discos que compraron fueron los de Robert Miles y Fatboy Slim en los años 90, pero ‘Fir’ recuerda que no tienen ningún miedo a la accesibilidad.

Lo mejor del mes:

Anuel AA & Ozuna / Los Dioses

10

“Los reyes del trap”, “los intocables” y “los dioses” se llaman a sí mismos Ozuna y Anuel AA en el tema que abre ‘Los Dioses’, y que se titula igual. Es cierto que tanto uno como otro están en su mejor momento comercial y arrastran unos números tremendos, y este disco colaborativo no sorprende teniendo en cuenta además la buena relación que tienen entre ellos. Ozuna no ha querido dejar pasar mucho tiempo desde que ‘ENOC‘ se publicara hace apenas unos meses, y Anuel AA se ha marcado un Nicki Minaj porque finalmente no se retira de la música (él mismo hace mención a eso en este nuevo trabajo). Así, ambos se han unido para conseguir unos cuantos hits más, y probablemente lo consigan con este ‘Los Dioses’.

Para asegurarse el éxito, en la producción encontramos reyes Midas como Tainy (‘I Like It’, ‘Callaita’, ‘China’, ‘TKN’), Ovy On The Drums (‘Tusa’ anyone?) o DJ Luian (también detrás de megahits de Bad Bunny como ‘Chambea’ o ‘Tú no mete cabra’), todos presentes en anteriores trabajos de Ozuna y Anuel, junto a otros sospechosos habituales suyos como Mambo Kingz, Gotay, Carlos Mercader, el dúo Súbelo NEO, Hi Music Hi Flow, Hydro de Floor 6, Mvsis, Jowny Boom Boom, Legazzy, Lil Genius, M. de la Cruz o Yazid El Metálico. A todos estos se les suman fichajes potentes como Pitt Tha Kid (le conocerás por su trabajo con Travis Scott o 2 Chainz), FortyOneSix (DaBaby y Tory Lanez), Foreign Teck (colaborador de Chris Brown, Meek Mill o G-Eazy) o Yo Poppy (habitual de Eladio Carrión). Ante tal avalancha de nombres, podríamos estar ante un discazo de reggaeton… pero no es el caso. Y, aunque es verdad que la producción no deslumbra especialmente, el motivo está más en ellos dos.

Seamos sinceros: Ozuna no es Daddy Yankee, ni Bad Bunny, ni Balvin. Y Anuel, menos. La combinación de ambos es más eficaz en cortes como ‘100’ o sobre todo ese ‘Antes’ que tiene un doble sentido (no sabemos si voluntario o involuntario) en estos tiempos de pandemia: “no sabes cuánto quiero que vuelva / otra noche de discoteca / bailando hasta que amanezca / aunque la noche sea pasajera”. Same here, Ozuna. Pero, nostalgia aparte, el tema funcionaría igual de bien en época pre-covid, porque se luce especialmente el mayor talento de Ozuna: su habilidad para los estribillos, también visible en ‘Dime tú’ (“dime tú, dime tú / si el pasado no cuenta / he soñao con tus gemidos / sigo perreando en la lenta”), ‘Nunca’ (“yo miento y tú me mientes / culpable pero inocente”) o ‘Nena Buena’ (“le dicen la nena buena / pero conmigo es lo contrario / y to lo hace callao / pa evitar comentario”).

Esa habilidad no compensa, en cualquier caso, lo genéricos que suenan la mayoría de los temas, tanto los que son 100% bailables (‘Perreo’ parece autoparódico) como las baladas (‘Contra el mundo’ recuerda a la estupenda ‘Que me quedes tú’ de Shakira… y las comparaciones son odiosas), y los acercamientos al trap, que, salvo ‘La maría’ (con mención a Rosalía incluida), resultan bastante aburridos. Como aburrida es también ‘Municiones’, que destaca por ser la más distinta… y por nada más. Habla muy mal del álbum que el único punto “experimental” de una colección de canciones tremendamente genéricas (¡cuando incluso Maluma se está atreviendo a hacer cosas distintas!) sea de un nivel tan bajo.

En definitiva, estamos ante una colección de canciones de la que seguramente salga algún que otro hit, pero de un nivel muy limitadito, y que desde luego no hace honor al título del disco, salvo que lo miremos con un punto irónico. Porque, aunque lo estén petando, dudo que cuando pasen unos años y pensemos en grandes nombres del reggaeton, o en “los dioses”, sean Anuel y Ozuna los nombres que se nos vengan a la cabeza.

Calificación: 4,4/10
Lo mejor: ‘Antes’, ‘100’, ‘La María’
Te gustará si te gusta: Danny Ocean, Lunay, Jhay Cortez, Mau y Ricky
Escúchalo: Spotify

Rosalía logra su primer top 40 en Reino Unido con ‘Lo vas a olvidar’

15

Rosalía ha aparecido en la prensa inglesa regularmente desde algo antes de que se editara ‘El mal querer’, pero nunca llegó a conquistar las listas de éxitos, al menos hasta ahora. Su canción junto a Travis Scott, ‘TKN’, quedó el año pasado a las puertas de ser un top 40, pues entró al número 41, manteniéndose, eso sí, después, en el top 100 durante un par de meses.

Es ahora cuando, al fin, la catalana logra irrumpir en el top 40 británico por primera vez. Y lo hace de mano de ‘Lo vas a olvidar’ junto a Billie Eilish, que llega al número 35 en la lista que se revela esta tarde en BBC Radio One. A juzgar por el funcionamiento del tema durante los últimos días en Spotify (ligero descenso), este puede ser su máximo, pero es claro que el corte que aparece en la banda sonora de ‘Euphoria’ ha sumado para Rosalía como lo hicieron muchas otras de sus colaboraciones, de J Balvin a Bad Bunny pasando por Ozuna.

Además, todo esto también implica para Billie Eilish su 9º top 40 en las listas británicas, las cuales sólo ha coronado en una ocasión con el single ‘No Time to Die’ de la no estrenada película de James Bond. Quedaban en el puesto 2 en las islas ‘bad guy’ por mucho que luego vendiera 1 millón de copias -siempre dentro de las islas- y también recientemente ‘Therefore I Am’. ‘Everything I Wanted’ fue top 3.

A principios de semana averiguaremos si ‘Lo vas a olvidar’, que recordemos que está cantada sobre todo en castellano, logra ser la 4ª entrada de Vila en el Billboard Hot 100. Todo apunta a que sí.

Miley Cyrus no se cansa de molar y ahora se atreve con Mazzy Star

8

Lo de las versiones de Miley Cyrus no ha quedado en un viral de Blondie que no deja de sumar millones de streamings, una versión de Cranberries que también ha incluido en su último disco ‘Plastic Hearts’ o ese álbum completo de versiones de Metallica que prepara. Esto no ha hecho más que empezar. Ahora, a un repertorio que ya incluía temas de Cardigans o Pink Floyd se suma nada menos que Mazzy Star.

El proyecto de Hope Sandoval es uno de los más queridos del indie medio, y en este caso Miley no ha rebuscado entre curiosidades como hizo con ‘Communication’ de los de Nina Persson, sino que se ha decantado por su gran éxito ‘Fade Into You’.

Esta vez ha sido en un programa de NPR, donde la vemos cantar el tema en una pequeña habitación sin músicos visibles salvo en algún plano aislado. En el mismo vídeo puedes ver sus interpretaciones de ‘Golden G-String’ -la canción de cierre de su último álbum- y ‘Prisoner’. Y esto último permite comprobar cómo defiende la canción sin Dua Lipa: bien.

‘Fade Into You’ abría ‘So Tonight That I Might See’, el álbum de 1993 de Mazzy Star. El tema llegó a ser top 50 en Reino Unido y Estados Unidos en 1994 pese a sus peculiares características tan alejadas de la moda grunge y el Brit Pop: ritmo 3×4, guitarra acústica, pandereta, «steel guitar» y un modo de cantar deliciosamente lánguido del que seguro que ha tomado nota Lana del Rey. Por cierto… ¿habrá descubierto Hope Sandoval quién es en los últimos 4 años?

«Revelación» de Selena Gómez… o «Timo»: a favor y en contra de ‘Baila conmigo’

43

La redacción de JENESAISPOP os ofrece una opinión a favor y otra en contra de ‘Baila conmigo’, el segundo single del EP en castellano que Selena Gomez saca el 12 de marzo, y que se llama ‘Revelación’.

“’REVELACIÓN’, mi primero EP en español, está disponible ya para pre-ordenar” tuiteaba Selena Gomez hace unas horas. Como preparándose para las posibles coñas con su chapurreo del español, este ‘Baila Conmigo’ incluye a Rauw Alejandro diciendo “bebé, no sé si hablas mucho español” y un “no entiendo mucho, pero vente” de ella, que apunta a meme. Gracietas aparte, esto tiene más relación de la que parece con la (poca) calidad de ‘Baila Conmigo’: no dudamos de que Selena esté “orgullosa de sus raíces” como dice, pero esta canción a lo que apunta es a una maniobra desesperada por explotar el mercado latino. Y, al igual que alguien podría haberle avisado sobre ese tuit para que no quedase tan cutre, también da aquí la sensación de que esto es un descarte de un descarte de Natti Natasha, como si Selena hubiese dicho “necesito un hit latino, mmm, póngame éste mismo”. ¿Pero le servirá como hit? Esperemos que tenga suerte comercial, pero suena tan básico y tan blanco que tampoco parece muy probable por mucho que estén Rauw Alejandro y el omnipresente Tainy». Pablo Tocino.

«Empiezo a sospechar que a Selena Gomez se le da mejor colaborar que sacar singles por su cuenta. Con el baladón ‘Lose You to Love Me’ como excepción, sus mejores canciones son «featurings»: muy especialmente ‘It Ain’t Me’, la ultrapop ‘Ice Cream’ con Blackpink y hasta aquello del ‘Taki Taki’. ‘De una vez‘, la presentación de ‘Revelación’, no me pudo parecer más inocua. Sin embargo, ‘Baila conmigo’ junto a Rauw Alejandro, y también con la producción de Tainy (J Balvin, Bad Bunny), me ha conquistado. Uno de los grandes peros de ‘De una vez’ es que a duras penas se entendía lo que Selena nos cantaba en castellano. «¿Esta chica no sabe hablar español, no?», preguntaba el usuario Oscar en nuestro foro de Selena Gomez. Ahora hace de su muy obvio desconocimiento de nuestra lengua una virtud cuando se planta delante de Rauw Alejandro para decir: «Ese acento que tienes, no entiendo mucho, pero vente». Esta tontería permite que la canción fluya con la lozanía con que una guiri despistada busca perreo en cualquier sitio con olor a mar, da igual una cala virgen que una playa infesta. Se acerca al gracejo con el que Geri Halliwell atrapaba una guitarra al vuelo en el minuto 2.10 del vídeo de ‘Mi chico latino’«. Sebas E. Alonso.

¿Qué opinas, de momento, de 'Revelación' de Selena Gómez?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Grimes ultima nuevo disco, trabaja con Caroline Polachek, elogia a Doja Cat, Kali Uchis…

3

Cuando todavía no nos hemos recuperado del buen disco de remezclas que sacó en Nochevieja, «Rave Edition«, revisitando casi todas las canciones de ‘Miss Anthropocene‘, y del que sus seguidores están reproduciendo sobre todo el remix de ‘Violence’; Grimes está pensando en algo más.

La cantante acaba de realizar un Q&A con sus fans, y en él ha revelado que está terminando un disco nuevo, pues simplemente está ya «retocando voces y las mezclas» y quizá haga «un tema más». Añade que le gustaría sacar nueva música, por lo tanto, en un plazo de 2 meses, pero reconoce que debido a la pandemia de covid-19 quizá no sea posible. «La música está lista, pero el negocio no. Tampoco sé si se pueden rodar vídeos con covid, así que ya veremos», han sido sus palabras.

Además, la cantante revela que está colaborando con Caroline Polachek en un proyecto sobre el que no ha dicho nada más, y también dice haber grabado bastante material con Illangelo, mano derecha de The Weeknd, desconocemos si para su propio disco.

En Stereogum hacen un amplio resumen de esta charla en la que ha tenido palabras de halago para Doja Cat, que es su «favorita» ahora mismo, si bien su disco del año 2020 fue el de Kali Uchis, ‘Sin miedo’. También ha tenido tiempo de hablar de política y de inteligencia artificial a raíz de su matrimonio con Elon Musk.

Cala Vento y Amaral preguntan QUÉ HEMOS HECHO MAL en ‘Teletecho’

3

Hace poco más de un mes Amaral presentaban una canción junto a Estopa. ‘Despertar‘ iba de la típica melodía preciosista del dúo zaragozano al pop-rock español de los años 90, terminando con un acelerón muy «estopil». Para recordarnos que para ellos no existen las fronteras, y mucho menos después de ‘Salto al color‘, ahora cambian radicalmente de estilo como invitados de Cala Vento, que también son un dúo, aunque ellos más apegados al rock underground.

Tras la buena acogida de sus álbumes ‘Cala Vento‘, ‘Fruto panorama‘ y ‘Balanceo‘, Cala Vento estrenan hoy un single con dos nuevos temas que también existe en físico (edición limitada a 200 copias), recibiendo el nombre de ‘Teletecho y El Acecho’, pues este es el título de los dos cortes.

Lo segundo es una pista de casi 7 minutos llamada ‘El acecho’ dividida en varias fases, con flauta y todo, en la que buscan «una canción que sea bonita y les inspire»; pero la canción para la que han rodado un vídeo es ‘Teletecho’. La voz de Eva Amaral es perfectamente audible más allá de algún coro, y presuponemos que Juan Aguirre también ha colaborado, pues ambos están acreditados como «featuring» a diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, en ‘Amo’ de León Benavente.

La amalgama de guitarras de Cala Vento, siempre entre el punk y el rock urbano, en este caso puede llevarnos al trabajo más pop de Los Enemigos, quienes recordemos que acaban de publicar uno de sus grandes himnos, ‘Siete mil canciones’. En el texto, Joan, Aleix y Eva parecen apelar al desasosiego generalizado cuando dicen que «no hay forma de reconocer de dónde viene y cuándo va a desaparecer». Continúan: «Ya no me acuerdo de quién era, yo me dormía a la primera y ahora solo como techo. ¿Qué hemos hecho? ¡Obviamente algo mal!». Produce nada menos que “Youth”, miembro de Killing Joke, socio de Paul McCartney en Fireman y productor de gente como Dolores O’Riordan, Primal Scream, U2 o Jesus & Mary Chain.

El single ha de sonar esta misma noche de viernes en Inverfest, en el Teatro Circo Price, en un concierto que se adelanta de hora debido a las nuevas restricciones y al nuevo toque de queda en Madrid (apertura de puertas a las 18.00) y sobre el que el grupo ha emitido un comunicado en relación a las medidas de seguridad que se van a tomar (las habituales), tras la polémica del show de El Drogas en el mismo recinto.

Lo mejor del mes:

Maluma, y no Rihanna, publica mini álbum sorpresa jamaicano: así suena ‘#7DJ’

15

Este 28 de enero han sucedido 2 cosas: Maluma ha cumplido años (27) y también ‘ANTI’ de Rihanna, como acabamos de comentar en Instagram, lo que viene a querer decir que llevamos un lustro sin disco alguno de la cantante de Barbados. Lo último que supimos al respecto hace un par de años es que RiRi preparaba álbum jamaicano, pero Maluma es quien se ha adelantado, muy poco después de su último lanzamiento.

Esta semana, en el «10 fotos que nunca debiste perderte», bromeábamos sobre si Maluma esperaba un bebé o anunciaba novedad musical, agarrado al vientre de una mujer. Una vez asociaba una imagen muy parecida a un Instagram Live esta noche, hora española, las 17.30 en Colombia, parecía claro que el nacimiento de un hijo no iba a ser. Finalmente, el cantante ha lanzado a través de las plataformas de streaming un nuevo mini álbum de sorpresa. En este caso se trata de un disco breve, de 7 pistas, centrado en los ritmos jamaicanos más festivos y coloridos, menos fumeta.

Una primera escucha de ‘#7DJ’, que es un acrónimo de ‘7 días en Jamaica’ y no de ‘7 días juntos’ de La Bien Querida, deja la impresión de que el disco hace honor a su nombre. Maluma ha conseguido la colaboración de Ziggy Marley en ‘Tonika’, con su drop final y sus rimas esdrújulas, y Charly Black en ‘Love’; pero no consigue -quizá porque no las busca- esas ambientaciones envolventes de Rihanna o Santigold en sus aproximaciones jamaicanas. Lo suyo es más pop, en algún punto entre los 80 y los 90, más UB40, más Ace of Base, más Taio Cruz de visita ocasional y vacacional, como se puede ver en su nuevo vídeo.

Aun así, el disco contiene sus encantos, como el formato “sesión” con las canciones unidas, un buen flow entre todas las pistas, y lo que parece su intento de conseguir su propio ‘Safaera’. El single es ‘Agua de Jamaica’, pero es ‘Chocolate’ la canción que más llama la atención de primeras, con sus cambios de ritmo locos y el “3 canciones en 1” que últimamente ha venido poniendo en práctica Bad Bunny.

El disco de 7 canciones se completa con los vientos de ‘Desayun-Arte’, que no es tristemente una referencia a Nosoträsh; la repetitiva ‘La burbuja’ en este caso con la producción de Rude Boyz; y ‘Peligrosa’, que comienza con una melodía melosa tipo Enrique Iglesias para luego entregarse también a las bondades de la isla.

‘#7DJ’ llega solo 5 meses después de ‘Papi Juancho‘, el largo que contenía el macrohit ‘Hawái’, y que es top 29 en España en su 22ª semana tras haber sido número 2, si bien llama la atención que no haya sido certificado como disco de oro.

Escucha lo nuevo de The Killers, Kesha, Clean Bandit, Noel Gallagher, Russian Red…

7

La playlist de novedades «Ready for the Weekend» viene esta semana encabezada por «featurings» que no vimos venir: Amaral con Cala Vento como habían venido advirtiendo en sus redes sociales, Noel Gallagher cantando con Imelda May, Varry Brava con K!ngdom… Dados algunos de sus últimos pasos, tampoco es que esperáramos que Kesha volviera a la EDM (para acompañar a Sam Feldt) y luego está lo de _juno y Russian Red. ¿Os acordáis de cuando se metía a Zahara y a Lourdes en el saco de «chicas con guitarra»? Pues ahí va una colaboración suya que tiene guitarra, sí, pero no en modo protagonista.

El nuevo disco del rapero catalán Lildami llega hoy cargado de colaboraciones como Albert Pla o La Casa Azul: Guille Milkyway canta una estrofa en dicho idioma. El MC londinense Fredo saca el mismo día un álbum en el que aparece la voz del difunto Pop Smoke y también la de Dave. Esta noche han salido los discos de revelaciones como Arlo Parks y Celeste, el nuevo de Goat Girl, un doble EP de PARTYNEXTDOOR y el nuevo de Weezer. También hay edición deluxe de ‘Imploding the Mirage’ de The Killers con pistas nuevas. Pero los titulares se los lleva Maluma, que ha sacado mini disco jamaicano, país al que también puedes viajar con lo nuevo de Mr Eazi.

Hablando de The Killers, todos sus seguidores han de escuchar lo nuevo de Rag’n’Bone Man. En los últimos días nos han conquistado los singles de Love of Lesbian, Tune-Yards, o FKA twigs, y también podrían haber sido o ser pronto “Canción del Día” los temas de Sophia Kennedy o serpentwithfeet.

Entre los lanzamientos estrella del pop nacional de hoy, hay que hablar de Maika Makovski, Algora, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba -de 6 minutazos-, Betacam, entregado a las grandes baladas de los años 70, de nuevo LEO con Dorian o Ganges. Desde México, lo nuevo de Zoé evoca a New Order.

Hay nueva música de Julia Stone (con Matt Berninger), Baio, Kodak BLack, Morcheeba, Clap Your Hands Say Yeah, King Gizzard & The Lizard Wizard, Juliana Hatfield, Xiu Xiu (que preparan disco colaborativo con intervenciones de lujo como Sharon Van Etten y Owen Pallett), tema colaborativo también de Jenny Lewis con Serengeti, y Squid, la banda de rock de Warp (!) que ha anunciado gira por España de mano de Primavera Sound. Será obviamente en otoño.

Entre las canciones que aspiran a ser macrohits en España, aparte de lo nuevo de Maluma, el ‘Solo’ de Omar Montes con Ana Mena y Maffio, o el tema de Selena Gomez con Rauw Alejandro, un dúo raro también, o no tanto después del single anterior de la cantante y teniendo en cuenta el EP que prepara. Tyler the Creator aparece en lo nuevo de Brent Faiyaz, y quiere ser un hit internacional lo nuevo de benny blanco, Marshmello y Vance Joy.

Completamos con canciones de Pale Waves, Ant Cosmos, Mafalda, Anitta, Ruth Lorenzo, Clean Bandit, Enamorados, los vascos Dekot… y muchos otros.

Arlo Parks / Collapsed In Sunbeams

12

Dos cosas inquietan a la debutante Arlo Parks, que este viernes 29 de enero publica su esperado primer disco. Por un lado, la salud mental, que todos aprendamos a expresar nuestras emociones, a ser nosotros mismos, y a sufrir lo justo. Su tema ‘Hope’, en el que repite sin censar que «no estás solo/a», puede ser el nuevo ‘Everybody Hurts’ para mucha gente. Y bien, porque canciones contra el suicidio nunca han sobrado. Por otro, y en estrecha relación con lo anterior, la causa LGTB+, pues se reconoce a sí misma como bisexual y trata el tema con naturalidad en composiciones como ‘Eugene’ o ‘Green Eyes’, co-escrita por Clairo, en la que está claro por qué alguien no se atreve a ir con otra persona de la mano.

Aparte de representar a la Generación Z, etiqueta que si no le ha aburrido ya, no habrá sido por falta de intentos, ‘Collapsed In Sunbeams’ es fácilmente vinculable a la moda neo-soul que emergió hace unos 15 años en los tiempos de MySpace, como prueba por ejemplo ‘Bluish’. Arlo Parks le da cuerpo a todo con un álbum en el que también explora diferentes caminos, comenzando con un pequeño «spoken word» y terminando con una de sus producciones más ambiciosas, hasta cierto punto diferente a lo que escuchamos en el resto del álbum.

Con influencias del aterciopelado R&B de Estelle o el Frank Ocean más pop, ‘Collapsed In Sunbeams’ se construye sobre pilares que hemos venido conociendo como adelantos, como el excelente y misterioso tema ‘Caroline‘, que podría retratar una escena de maltrato… o no; o ‘Hurt’. Esta canción, bajo la producción de Gianluca “Luca” Buccellati, un músico y autor de Nueva York sobre todo conocido por su trabajo para Tei Shi, incorpora elementos del lado más amable del trip-hop, al igual que otras composiciones del disco.

La artista ha crecido escuchando a Fela Kuti y a Otis Redding, y después revela que se ha hecho seguidora de Kendrick Lamar, Sufjan Stevens y King Krule, pero más que a todos ellos, recuerda a la música de finales de los 90. En ‘Hurt’ parece que pudieran aparecer los Saint Etienne que trabajaron con Tore Johansson (‘Good Humor’), productor de los Cardigans. Incluso Arlo Parks recuerda un poquito a Nina Persson al principio de la ligeramente funk ‘Too Good’, y también en los coros de ‘Green Eyes’.

Si podemos interpretar que su gran hit ‘Eugene’ es un remedo de los Radiohead de ‘In Rainbows’ y The xx, sorprenden los detalles de producción -piano y teclados- en la ambiental ‘Black Dog’; la sofisticada producción de la final ‘Portra 400’, en la estela del hip hop de principios de siglo; y el carácter incluso bailable de esa invitación a largarte que es ‘Just Go’: llevo tiempo deseando que Adele haga un tema con este pequeño ritmillo, por lo que pudiera pasar con ella en las pistas con una remezcla. No es ese, en cualquier caso, el cometido de ‘Collapsed In Sunbeams’, sino capturar la importancia de pequeñas historias de las que Arlo Parks ha sido testigo. Atendiendo a la calidez de estas grabaciones mimadas y tranquilas, entre citas a Sylvia Plath y ‘Twin Peaks’, qué duda cabe de que lo ha conseguido.

Calificación: 7,4/10
Lo mejor: ‘Caroline’, ‘Hope’, ‘Hurt’, ‘Just Go’, ‘Portra 400’
Te gustará si te gusta: la primera Lily Allen, Clairo, el Frank Ocean más pop
Youtube: vídeo de ‘Hope’

Ninguna de las 2 candidatas a representar a España en Eurovisión 2021 recordará a ‘Universo’

24

El próximo mes de febrero, aún en un día por determinar, se escogerá en una gala de RTVE la canción que representará a España en Eurovisión. Como ya se había comunicado, acudirá Blas Cantó tras la cancelación de la edición 2020 con aquel ‘Universo’ que no iba a ningún sitio.

Este año hay una considerable mejora: si ‘Universo’ fue elegida a dedo por el ente público, este año se presentarán dos canciones de Blas Cantó en dicha final nacional. Además, hay una novedad respecto a otras ediciones: únicamente el televoto durante el programa en directo decidirá cuál de las dos canciones irá a Eurovisión, y en ningún caso el jurado.

Se trata de dos canciones ya seleccionadas entre varias opciones y RTVE nos transmite unas declaraciones de Blas Cantó al respecto: «Vamos a presentar dos canciones totalmente distintas. […] Son dos cosas que sí soy en el escenario y que puedo defender perfectamente», ha indicado sin revelar si alguna será de corte latino o una balada, pero sí que se ha huido específicamente de ‘Universo’, suponemos que porque esta canción iba muy floja en las apuestas. Continúa: «Ha sido un proceso muy intenso, no hemos parado. Desde que acabó la ‘era 2020’, nos hemos centrado mucho en componer nuevas canciones, en buscar sonidos que no recordaran a nuestra anterior propuesta. Y, sobre todo, me he rodeado de la gente de la que he querido rodearme. He compuesto con un montón de artistas que también me han dado otra visión», ha explicado.

Para asegurarse que Eurovisión 2021 se celebrará, la organización ha ideado un plan: Blas Cantó, al igual que el resto de los artistas que participan en Róterdam 2021, tendrán que grabar su actuación previamente. Se han planteado cuatro posibles escenarios, que van desde un copia pregrabada en cada país de origen -cómo se realizó Eurovisión Junior 2020- hasta una celebración tradicional en la ciudad anfitriona. En las próximas semanas conoceremos por cuál de los supuestos se decantan finalmente. El festival se celebrará sí o sí el 22 de mayo, tras las dos semifinales tradicionales la misma semana. Nuestro foro de Eurovisión 2021 ya está operativo.

Love of Lesbian abandonan su sonido para entregarse a ‘El mundo’

12

Love of Lesbian publicarán el próximo 16 de abril ‘V.E.H.N.’, un nuevo disco que responde también al nombre de ‘Viaje épico hacia la nada’. De tal álbum habíamos conocido un par de avances, el tema que le da título y el primer single ‘Cosmos (antisistema solar)’, pero es el tercer sencillo que se acaba de dar a conocer el más interesante. ‘El mundo’ es además uno de los virales del momento en Youtube España.

El grupo deja de lado sus clásicas canciones épicas de 5 minutos para ofrecer una pieza en este caso más breve y aparentemente desnuda, sin abandonar su particular imaginería surrealista: «te quiero al revés si me miras de usted», dice en un momento la letra, sin perder su accesibilidad («si un día dejas de amarme, hazlo siempre sin querer»).

La melodía apunta claramente a los años 70, con Serrat como aparente referencia como se ha comentado en Hoy Empieza Todo, donde Santi Balmes ha apuntado a una rítmica de guitarra portuguesa. El «mundo» puede ser la palabra más repetida de esta canción, por lo viajera que es: como recientemente Madonna en ‘Madame X’ (‘Extreme Occident’, ‘Killers Who Are Partying’), la letra incorpora alguna frase en portugués.

Además de a Celeste Rodrígues, la melodía nos lleva al pop español de toda la vida, del mencionado cantautor catalán a Mari Trini, pasando por las mejores Ella Baila Sola (las de ‘Cuando los sapos bailen flamenco’) o el José María Cano de los dos últimos discos de Mecano (‘Sentía’, ‘El uno, el dos, el tres’, ‘Eungenio Salvador Dalí’).

Por su parte, los créditos de Tidal nos revelan una riquísima instrumentación: en la guitarra y teclados encontramos a Ricky Falkner, en el banjo y loops a David Soler, en la percusión y programaciones a Santos Berrocal, en los sintetizadores y piano a Dani Ferrer, en el vocoder a Fluren Ferrer y a Ricky y, de manera muy significativa, en el shaker, el vibráfono, el xilófono, la mandolina y las congas a Marc Clos. Un «name dropping» (y me he dejado un par) que nos sirven para comprender lo mimada que vuelve a estar esta producción por muy austera que pudiera parecer.

¿Qué te parece 'El mundo' de Love of Lesbian?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Lo mejor:

La historia detrás del hit nuevaolero ‘Our Lips Are Sealed’ de The Go-Go’s

11

Uno de los mejores documentales musicales del difunto 2020 fue el dedicado a la banda californiana The Go-Go’s, dirigido por Allison Ellwood, y que tras su estreno televisivo en los EE.UU. ha transitado exitosamente por diversos festivales de documentales (en España se pudo ver en la edición virtual del In-Edit). En él se hace una excelente crónica de los orígenes punk del grupo, de sus deslumbrantes logros (primera banda totalmente femenina que tocaba sus instrumentos y componía su propio material que llegó al número 1 con su primer disco) y tampoco se escatima en la parte oscura de la fama, las relaciones de la banda o los problemas de adicción (¿Charlotte Caffey era yonki? Casi me caigo de culo).

Entre los muchos momentazos del docu está ese en el que relatan el dulce momento -año 1980- cuando tras telonear a los grupos ingleses Madness y The Specials en Los Angeles se embarcaron en una loca gira por el Reino Unido con The Specials y el grupo femenino de ska The Bodysnatchers, mientras el glorioso sello Stiff les editaba su single de debut: las Go-Go’s todavía eran punk pop, la gira gozaba de una inédita paridad de género y la aventura musical se fundía con una juerga sin fin. Inevitablemente las tres bandas establecieron grandes vínculos, que incluyeron un rollo secreto entre Jane Wiedlin y Terry Hall de los Specials.

Al regreso en los EE.UU., las Go-Go’s ficharon por el sello I.R.S. y se sumergieron en la preparación de su primer LP. En el documental es un extraño shock escuchar a Wiedlin explicar cómo siguió en contacto con Hall durante meses fundamentalmente ¡por carta! (cual novelistas del siglo XIX). En una de esas misivas amorosas, Hall incluyó algunas letras que había escrito. Una de ellas estaba inequívocamente dedicada al ‘affaire’ que habían tenido, y que preservaron en silencio porque Hall tenía novia. Gran parte del muchísimo encanto de la canción que nacería a partir de ellos estaba ya en ese aire de pacto secreto que transpiraban los versos originales: “¿Les oyes? Hablan de nosotros / Contando mentiras, bueno, no me sorprende (…) Hay un arma que debemos usar en nuestra defensa: el silencio / Mira en su interior y les harás desaparecer (…) No prestes atención a lo que dicen / En sus juegos de celos / Nuestros labios están sellados”.

Casi inmediatamente, Jane cogió la canción y con rapidez compuso un maravilloso clásico, una de las grandes canciones del pop new wave de los 80:

En 1981 se lanzó con todos los honores el debut de las Go-Go’s, ‘Beauty and The Beat’, cuyo primer single sería precisamente ‘Our Lips Are Sealed’. La canción resultó un gran hit en listas y allanó el terreno para una larga serie de éxitos en los siguientes años. El vídeo de la canción y la propia producción a cargo de Richard Gottehrer (Blondie, Marshall Crenshaw, The Raveonettes) situaba al grupo en una nueva estética, visual y sonora, en la que la parte punk aparecía atenuada, recubierta de un nuevo lustre pop: las guitarras distorsionadas estaban mezcladas bajas, los riffs de guitarra eran cristalinos, y abundaban los colchones de teclado: ¿traición a su pasado punk o lógica evolución al pop nuevaolero?

La polémica sigue abierta: se comenta que las Go-Go’s lloraron de rabia al escuchar la mezcla final del disco, y la excitación de esas primeras demos se perdió sin duda para siempre (compárese, por ejemplo, el brío de la maqueta de ‘Lust To Love’ con el sonido de la versión oficial). Pero escuchando la demo que Jane hizo de ‘Our Lips Are Sealed’ se ve también un espíritu sutil y pop que se empezaba a abrir en la banda como creadoras, y que su disco de debut recogía brillantemente. En esa formidable primera grabación están, además, todas las ideas para el arreglo: el riff de guitarra, simple, hipnótico y perfecto, las armonías, el maravilloso puente… se puede escuchar en este fragmento del documental, donde Jane explica la génesis de la canción.

Al año siguiente el propio Terry Hall grabaría la canción con su proyecto post-Specials, Fun Boy Three, una versión más new romantic, con su sabor propio muy peculiar (y un memorable vídeo con una banda-colectivo fascinante en cuanto a looks, peinados y actitud).

‘Our Lips Are Sealed’ sonó en la entrega nº 202 de Popcasting, el podcast de Jaime Cristóbal, disponible en este enlace.

Tune-Yards exprimen su lado más clásico en pos de un mundo mejor

0

Entre los muchos singles que se han editado este miércoles y que pronto recopilaremos en nuestra playlist de novedades de cada viernes «Ready for the Weekend«, destaca el nuevo lanzamiento de Tune-Yards. El proyecto de Merrill Garbus y Nate Brenner que nos enamoró con discos como ‘Whokill‘ está de vuelta tras su álbum de 2018, ‘I Can Feel You Creep Into My Private Life’, y una banda sonora. Habían dado a conocer un single llamado ‘nowhere, man’ y ahora sabemos que su disco se llama ‘sketchy’ y verá la luz el próximo 26 de marzo.

El tema estrenado hoy se llama ‘hold yourself’ y, detrás de su portada tan kitsch, marca de la casa, pues la abundancia de colores siempre se ha vinculado a la estética de Tune-Yards, se esconde un tema bastante clásico en este caso. «Esta canción trata sobre la sensación de sentirme totalmente traicionada por la generación de mis padres y, al mismo tiempo, darme cuenta de cómo estamos traicionando al futuro», ha explicado la artista. Una decepción política que se siente desde el principio, cuando la primera estrofa nos recuerda que «nuestros padres fueron hijos (…) intentaron educarnos, pero los padres nos traicionaron por mucho que intentaran evitarlo».

Para que el mensaje sea cristalino han dejado de lado esa cierta experimentación que escuchamos en ‘nowhere, man’ y ‘hold yourself’ representa uno de los registros más clásicos de Tune-Yards. Cuentan que entre sus inspiraciones están los libros de Beastie Boys y Questlove, y que han trabajado sin ordenadores y con instrumentos en directo «como atletas», llegando a esa cierta querencia soul que siempre estuvo en su música pero sin exprimirse tanto. Les sienta como un guante. Mención especial para el desarrollo de instrumentos de viento, de corte jazz. «Recordé que las personas solían escucharnos buscando entretenimiento, moverse, divertirse. Juntos, creo que podemos despertar», concluye el dúo en su nota de prensa, como informa su sello en España, Everlasting. Os dejamos con el tracklist del álbum que saldrá en primavera:

1. nowhere, man
2. make it right.
3. hypnotized
4. homewrecker
5. silence pt. 1 (when we say “we”)
6. silence pt. 2 (who is “we”?)
7. hold yourself.
8. sometime
9. under your lip
10. my neighbor
11. be not afraid.

Ashnikko / DEMIDEVIL

5

¿Quién da más pereza: el último artista que tuvo sus 15 minutos de gloria en TikTok y enseguida todo el mundo olvidó para pasar a otra cosa… o aquel melómano que ni se preocupó de conocerlo? Desde Carolina del Norte y a punto de cumplir 25 años, Ashton Nicole Casey, más conocida como Ashnikko, se viralizaba en dicha plataforma en 2019 con su tema ‘Stupid’, y también ha triunfado ahora en ella con ‘Daisy’. Mejor aún, esta ha sido adoptada por la playlist más voluminosa del mundo, Today’s Top Hits de Spotify, que con 27 millones de seguidores garantiza el éxito para cualquiera, eso sí, sólo a corto plazo.

‘Daisy’ es una de las pocas canciones de Ashnikko que ponen sobre la mesa que ‘Arular’ de M.I.A. fue su disco de cabecera cuando solo tenía 10 años, pues por lo demás la cantante tiene una querencia por el pop bastante acusada. Su timbre recuerda a veces al de Rihanna, ha compuesto para Doja Cat, y en sus letras es habitual encontrar referencias a Britney Spears (citada en ‘Toxic’ y luego por Princess Nokia en ‘Slumber Party’) y a Christina Aguilera.

‘L8R Boi’ suena a Avril Lavigne porque es un tema de respuesta a su hit ‘Sk8er Boi’, lo que tampoco impide que Ashnikko haya solicitado la ayuda de Grimes para unos coros y terminar de acercar otro de sus temas, ‘Cry’, al nuevo pop de corte metalero. Ni indie ni mainstream, se decía en décadas pasadas.

Todo esto viene a querer decir que ‘DEMIDEVIL’ es un disco bastante divertido, a lo que contribuyen unas letras que se levantan contra el heteropatriarcado para convertirse en un canto al hedonismo etílico (‘Drunk With My Friends’) y sexual. Por ejemplo, ‘Slumber Party’ se sumerge en una narración de sexo lésbico. La base tropical house de ‘Deal With It’ parece haber llegado un poco tarde a la fiesta, pero el sample de la Kelis de ‘Caught Out There‘ es de lo mejor de este pequeño álbum porque tiene todo el sentido escuchar a la cantante chillando cíclicamente «te odio tanto ahora mismo» en un tema que habla de no necesitar a ningún hombre para ser feliz.

En ocasiones cerca de una rapera tipo Cardi B en sonoridad (‘Toxic’) y a veces más bien de una cantante de pop tipo Charli XCX (el R&B modernete de ‘Little Boy’), Ashnikko tiene la ocurrencia de cerrar todo esto con un par de curiosidades. ‘Good While It Lasted’ es una pseudo-balada en la que quizá Blondie merecieron un crédito por esa línea melódica tan similar a ‘Call Me’, y ‘Clitoris! The Musical’ es un divertimento ciertamente de «musical» en el que Ashnikko protesta contra «los hombres heterosexuales cisgénero» para burlarse de lo «jodidamente lejos que están de su clítoris». El cruce entre riot-grrrls, hip-hop y Melanie Martinez era posible.

Calificación: 7,1/10
Lo mejor: ‘Deal with It’, ‘Cry’, ‘Clitoris! The Musical’
Te gustará si te gusta: Princess Nokia, M.I.A., Grimes, Melanie Martinez
Youtube: vídeo de Deal With It’

Nathy Peluso, subida más fuerte de la semana en España; Zayn llega al top 10

8

Nunca se esperan grandes novedades en la lista de álbumes española en enero, pero al menos esta vez hay alguna cosa que comentar. Mientras Aitana se mantiene en el número 1 de lo más vendido/escuchado/popular del país con ’11 razones’, Zayn llega directo al puesto 9 con ‘Nobody Is Listening’.

Un álbum que solo ha podido llegar al número 17 en Reino Unido y al número 44 en Estados Unidos, y cuya previsión de cara a la segunda semana es desoladora (fuera incluso del top 100 en su propio país). España es, por tanto y de momento, uno de los países en que mejor le va junto a Italia, donde ha sido top 8.

Por otro lado, la subida más fuerte de la semana en España pertenece a ‘Calambre’ de Nathy Peluso. Fue uno de los mejores discos de 2020, y en su momento número 5 por aquí. En su 16ª semana en lista, sube del puesto 47 al 21. En los últimos tiempos, se ha viralizado su tema con Bizarrap y también ha estrenado videoclip para un single de este ‘Calambre’, ‘Delito’. Por si fuera poco, Cardi B se ha subido a Insta cantando una canción suya, como se comentaba en nuestro foro de Nathy Peluso.

El resto de entradas, Zayn aparte, son ‘Greenfields: The Gibb Brothers’ Songbook’ de Barry Gibb (puesto 62), ‘K.O.’ de la actriz y cantante mexicana Danna Paola (81), ‘Roku Roku’ de Rojuu (87), ’The Good Times and the Bad Ones’ de Why Don’t We (88) y ‘Ghost of Tsushima (Music from the Video Game)’ de Ilan Eshkeri & Shigeru Umebayash (91). Este último disco se cuela en lista gracias a su éxito en la edición vinilo, top 5 en ventas en la recién estrenada lista de LP’s.


Sorry, Miguel Bosé; sorry, Azúcar Moreno: otro ‘Bandido’ es el nuevo top 1 en España

16

La nueva lista de Promusicae nos trae un nuevo número 1 terminando así con el reinado de ‘Dakiti’ de Bad Bunny y Jhay Cortez, que baja al puesto 2; y ‘Tú me dejaste de querer’ de C. Tangana, que batió el récord histórico de streamings diarios, y en este caso sube al puesto 3. El nuevo número 1 es ‘Bandido’, el reggaetón triste de Myke Towers y Juhn que hemos visto ascender poco a poco durante las últimas 6 semanas. Una canción en la que se consuela a una chica contra un mal chico.

Los mayores del lugar recordarán que ya tuvimos otros éxitos más o menos así llamados en décadas pasadas. ‘Bandido’ de Azúcar Moreno llegó a ser número 10 en España en 1990 tras su accidentado pero exitoso paso por Eurovisión. Y unos años antes, ‘Amante Bandido’ de Miguel Bosé llegó a ser número 1 en España en 1985, durante 2 semanas. En el siglo XXI, sobrevive en popularidad mucho mejor también la de Miguel Bosé (impresionantes 57 millones de streamings en Spotify) que la de Azúcar Moreno (4 millones de streamings).

En todo caso, un pelotazo para el portorriqueño Myke Towers, que además entra al puesto 27 con ‘Fantasía sexual’, un tema colaborativo con Rauw Alejandro, Lunay, Brytiago, etcétera. Y además está en otros 7 temas del top 100, destacando ‘La nota’ con Manuel Turizo y Rauw Alejandro, pues es doble platino y continúa en el top 10.

Pasando a los movimientos destacados de la semana, ‘drivers license’ de Olivia Rodrigo, top 1 en UK y EE UU, sube del puesto 10 al puesto 4 en España; y entra al puesto 8 ‘Comerte entera’ de C. Tangana, esta vez por debajo de los 3 singles anteriores del álbum.

Ya modestas son las entradas de ‘El coleta’ de Morad (52), ‘De una vez’ de Selena Gomez (62), ‘Antes que salga el sol’ de Natti Natasha y Prince Royce (86) y Hasta abajo’ de Kevin Roldan, Bryant Myers y Lyanno (98).

¿Qué Bandido te gusta más?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...



Las claves visuales de los vídeos de Zahara, Bicep, C. Tangana, The Weeknd e Idles

2

La catarsis emocional de Zahara, la espiral de culpabilidad de Bicep, C. Tangana con ganas de comerse entera a Barbara Lennie, la nueva cara de The Weeknd y el salvaje reino animal de Idles. Sacamos las tripas a los videoclips más destacados de las últimas semanas, y dejamos al descubierto sus referentes estéticos y narrativos.

Merichane (Zahara)

Juanma, Fernando, Alex… y Merichane. Así comienza el nuevo videoclip de Zahara: siete hombres con nombre, y una mujer con mote; un apodo que se remonta a los tiempos de Cleopatra y el antiguo Egipto, y que llegó a Úbeda en los noventa -donde creció la cantante- convertido en sinónimo de “puta del pueblo”. A partir de ese prólogo tan elocuente se encadenan una serie de escenas que representan, con mayor o menor amplitud alegórica, distintos episodios de violencia machista. El director, Guillermo Guerrero (autor también de ‘Hoy la bestia cena en casa’), utiliza la simbología de la “manada” para ilustrar esas escenas: hombres bailando alrededor de la cantante, peleando, susurrando, señalándola, toqueteándola, “crucificándola”, devorándola con la mirada, encerrándola en un cubículo de cristal que recuerda al de ‘La celda’ (2000)… Una línea narrativa que se ve continuamente “violentada” por varios insertos. Flashes sórdidos y agresivos, rodados con la textura sucia del vídeo de baja definición, que funcionan como chispazos del inconsciente, como destellos de recuerdos traumáticos que ilustran el leitmotiv de la canción: “Yo estaba ahí”.

Saku (Bicep)

El fabuloso nuevo vídeo de Bicep, autores de ‘Isles’, nuestro «Disco de la Semana», viene a engrosar la larga lista de clips realizados en virtuosos planos-secuencia. En este caso, en aparente plano-secuencia, ya que está (obviamente) manipulado en posproducción. Una larga toma que le sirve al director David Bertram (a quien no conocía y merece la pena seguir) para representar visualmente la imposibilidad de encontrar una salida cuando entramos en un bucle mental, en una espiral de pensamientos y sentimientos recurrentes que no nos dejan avanzar. En ‘Saku’, basta una mirada llena de silenciosos reproches entre una adolescente a punto de salir de fiesta y su padre, para que se active esa espiral (metafórica y literal) cargada de tristeza y culpabilidad. El director contrapone el dinamismo de la cámara, en constante movimiento, con la imposibilidad de la chica para avanzar. Una tensión que provoca una sensación de pesadilla, de mal sueño claustrofóbico, que solo se interrumpe cuando el padre rompe la espiral a través de la aceptación de los deseos de emancipación de su hija.

Comerte entera (C. Tangana)

Armie Hammer queriéndose comer las costillas de su amante a la barbacoa, famosos engullendo placenta como una cabra recién parida, C. Tangana con ganas de “comerse entera” a Barbara Lennie… El canibalismo parece estar en boca de todos. Sin embargo, “El madrileño” no ha tirado por el camino de lo literal. El único plato de comida que sale en su nuevo videoclip es el cocidaco que se zampa la actriz de ‘Magical Girl’ en Lhardy. Aunque no es la única alusión a la comida: el cantante aparece cortando ajos con una cuchilla de afeitar después de haber usado todos los cuchillos que tenía en la cocina (no le valía ninguno). Y tampoco es el único icono madrileño que sale: aparece la Casa Carvajal de Somosaguas, donde bailan y fuman los dos protagonistas, y dos monjas en segway recorriendo la Plaza de Oriente. Un juego de contrastes –modernidad/viejunez, vanguardismo/costumbrismo- ya un poco gastado, pero que funciona bastante bien en el caso de Barbara Lennie: una elegante mujer vestida de Gucci, comiendo sola un cocidito madrileño en un “templo gastronómico” de señores de negocios casposos.

Save Your Tears (The Weeknd)

El nuevo capítulo de la saga ‘After Hours’ parece aclarar una cosa: que ‘In Your Eyes’ y ‘Too Late’ ocurrían en la perjudicada cabeza del cantante. ¿Quizás por lamer mucho sapos, como en ‘Heartless’? ‘Save Your Tears’ retoma al The Weeknd más “realista”, al que le calentaron el morro en Las Vegas y va escupiendo sangre por las esquinas. Después de reconstruirse el rostro (detalle que conecta con la pareja de operadas de ‘Too Late’ y con su aparición lleno de vendas en la gala de los American Music Awards), el cantante vuelve a los escenarios. Aparece actuando en una fiesta elegante donde todo el público va con máscara. Su imagen, que recuerda al Mickey Rourke post-bisturí, también se asemeja a una máscara. La metáfora parece obvia: todos nos escondemos tras un disfraz, nadie muestra su verdadera cara, su verdadero yo. Y si te encuentras con alguien que lo hace… corre, sácala a bailar.

Reigns (Idles)

En los años sesenta, a partir del inesperado éxito de ‘Mondo Cane’ (1962), las salas de cine se llenaron de documentales sensacionalistas que, bajo la coartada intelectual de la exposición sin censura del registro realista, explotaban todo tipo de tabúes culturales y visuales, imágenes que todavía no se podían reproducir en la ficción. Entre ellas, la crueldad animal. El videoclip ‘Reigns’ recupera el espíritu de esos violentos documentales mondo y lo utiliza como metáfora del amarillismo audiovisual, la explotación de la violencia en los medios y la lucha de clases. Por medio de un potentísimo montaje, vemos a un variado grupo de espectadores disfrutando de escenas de caza de grandes depredadores, de la aristocracia del reino animal, y jaleando los momentos más sangrientos. Como si fueran un David Attenborough jacobino, Idles señalan el camino: el palacio de Buckingham.