Inicio Blog Página 570

‘Vete pal carajo’ desluce la entrada de ‘Anyone’ de Justin Bieber en España

1

Como era de esperar en unas fechas tan tontas como son los primeros días de enero, ni una sola novedad aparece en todo el top 10 de las canciones más populares en España. El número 1 continúa siendo ‘Dakiti’ de Bad Bunny, el número 2 sigue siendo ‘Tú me dejaste de querer’ de C. Tangana y el número 3 sigue siendo ‘La noche de anoche’ de Bad Bunny y Rosalía, una canción que creías que estaba pasando desapercibida pero que en realidad ya es platino y parece que va a superar en popularidad a ’TKN’ con Travis Scott.

La entrada más fuerte es ‘Vete pal carajo’, un tema despechado de portada nada sutil que apareció hace más de un mes en el Youtube de DJ Nelson con Yan Block y Jay Wheeler, y que entra al puesto 39. Algo por debajo queda el remix de ’No te enamores’ con Milly, Farruko, Nio García, de nuevo Jay Wheeler y otros amigos. Es puesto 45 en España.

La lista de entradas se completa con ‘Anyone’ de Justin Bieber, que en nuestro país tiene que conformarse con el puesto 68 pese a la falta de competencia que supone salir al mercado un 1 de enero. La canción ha sido número 4 en Reino Unido y número 6 en Estados Unidos, y se mantiene fuerte días después en el global de Spotify (top 6), por lo que puede considerarse un éxito… pero fuera de nuestras fronteras.

‘Ritchie Sacramento’ y no ‘Ryuchi Sakamoto’ es lo nuevo de Mogwai

1

Mogwai sacan un nuevo álbum el próximo 19 de febrero. Se llama ‘As the Love Continues’ y de él ya puedes escuchar un par de temas: el primer adelanto era el instrumental épico ‘Dry Fantasy’ y el nuevo es uno de esos temas con letra que aunque no lo parezca sí tienen los escoceses.

‘Ritchie Sacramento’ es su nombre y viene presentado junto a un vídeo que, como el resto de la discografía de los autores de ‘Come On Die Young’, juega con la idea de la ingravidez.

En una nota de prensa, el grupo explica que el nombre de este tema viene de la confusión de un/a amigo/a de la banda que tenía ciertas dificultades para pronunciar el nombre del artista de culto y compositor de bandas sonoras Ryuichi Sakamoto. La letra está inspirada en una historia de Silver Jews: de ahí viene la primera frase del tema, «rise crystal spear», de un día que David Berman lanzó una pala contra un coche deportivo cuando era estudiante. La canción de Mogwai está dedicada a todos los músicos amigos que nos han dejado a lo largo de los años. David Berman, últimamente conocido por su papel en Purple Mountains, fallecía a mediados de 2019. Ryuichi Sakamoto está vivo y tiene 68 años.

01 To the Bin My Friend, Tonight We Vacate Earth
02 Here We, Here We, Here We Go Forever
03 Dry Fantasy
04 Ritchie Sacramento
05 Drive the Nail
06 Fuck Off Money
07 Ceiling Granny
08 Midnight Flit
09 Pat Stains
10 Supposedly, We Were Nightmares
11 It’s What I Want to Do, Mum

Olivia Rodrigo deja atrás la factoría Disney y arrasa con ‘drivers license’

30

La protagonista de hoy en nuestra sección «Revelación o timo» es una de esas artistas ya curtidas en la industria de la música a pesar de su insultante juventud. Olivia Rodrigo, que nació en 2003 y, por lo tanto, tiene 17 años, ya era una actriz conocida por su papel de Nini en la ficción ‘High School Musical: The Musical, The Series’ estrenada por los creadores de la famosa serie de películas de Disney Channel. Ella es por tanto un producto de Disney, o era, porque el single con el que ha inaugurado su carrera musical va por otros derroteros.

Y es que, si la intención de Olivia Rodrigo con ‘drivers license’ (¿los títulos escritos en minúscula pasarán de moda algún día? ¿Por favor?) era desligarse completamente de su imagen pre-adolescente para iniciar una etapa más adulta y comprensible por todo tipo de generaciones, desde luego está consiguiendo su propósito con este tema que se ha instalado directamente en el número 1 de los más escuchados en Spotify Global tras su lanzamiento el pasado 8 de enero, y cuyo videoclip ocupa actualmente el puesto 34 entre los más vistos de Youtube España. A la manera de Ariana Grande, que empezó en Nickedoleon para después pasar a la música pop, Olivia ya cuenta con una base de fans sólida entre el público joven gracias a sus pasos televisivos, la cual ha propiciado que su debut sea un éxito inmediato.

‘drivers license’ es una balada pop dramática que le debe mucho a Lorde en lo melódico e instrumental (el puente parece sacado de ‘Perfect Places‘) a pesar de que ella, de quien se reconoce fan, es de Taylor Swift: en su biografía de Spotify explica que es una «pedazo de swiftie». En lo vocal cabe pensar primero en el registro tímido de Julia Michaels, pero luego Olivia adopta el drama que hemos podido escuchar en canciones recientes de Camila Cabello o Lewis Capaldi para recordarnos de dónde viene. El co-productor de ‘Mercy’, Dan Nigro, quien ha participado, también como co-autor, en temas de gente tan dispar como Caroline Polachek (‘So Hot You’re Hurting My Feelings’), Empress Of (‘When I’m with Him’), Conan Gray (‘Maniac’) o Carly Rae Jepsen (‘When I Needed You’), es co-autor y productor principal de ‘drivers license’. Puede haber encontrado su gallina de los huevos de oro.

Si la madurez de Olivia llega acompañada de un carné de conducir, también lo hace con el corazón roto. La canción versa sobre un chico que ha dejado a la cantante por una «chica rubia» que le recuerda «todas las cosas por las que me siento insegura». «Me saqué el carné de conducir la semana pasada, como siempre habíamos hablado, para poder conducir hacia tu casa, pero hoy me he pasado por los suburbios, llorando porque tú no estabas» es el escenario con el que empieza este drama post-adolescente que precisamente podría haber salido de la pluma de la vieja Taylor Swift por su componente narrativo y visual.

Rels B / La Isla LP

2

Entre los discos-sorpresa que nos ha dejado la Navidad, no solo hay que hablar de Taylor Swift o de Four Tet. Hagámoslo también de artistas nacionales como Rels B, realmente uno de los cantantes de pop –sorry, not sorry– más exitosos de nuestro país con 6,5 millones de oyentes en Spotify. Casi los mismos que Aitana, el doble que Rozalén y el triple que Pablo López, por compararle con algunos de los artistas que encontramos en el top 10 de ventas de esta Navidad.

‘La Isla’ no ha llegado a dicho top 10 por la ausencia de soporte físico, crucial en el período navideño, irrelevante en semanas venideras, pero sí al top 20, poniendo en relieve la relevancia del mallorquín, que hace un par de años decía que no le importaría retirarse, que solo se veía «un par de añitos más» en esto. Como a C. Tangana en su momento, parece que la proximidad de los 30 se le hace demasiado cuesta arriba.

Rels B no se ha retirado, pero los textos de ‘La Isla’ evidencian el hartazgo de la fama, la aversión al dinero, la búsqueda de la autenticidad… las cosas más importantes para él, Daniel Heredia, a día de hoy. El disco recibe su nombre del aislamiento que produce la popularidad y de cómo no puedes escapar de ella, aunque quieras: el primer tema se llama ‘La prisión’ por un motivo tan claro como la portada del álbum. «Tanta gente detrás de mí / Y yo me siento tan solo / Llevo un tiempo pensando en que / Lo mejor es dejar todo», dice la letra de manera explícita, después de haber revelado que «Esta fama ya ha cambiado a unos cuantos, pero no puede cambiarme a mí». A continuación ‘Yo tengo un ángel’, en la que se afronta el «qué dirán», plantea: «Ya te lo dije una vez, no tengo amigos, tengo hermanos / Y qué me importa el dinero si los tengo aquí a mi lado».

Musicalmente, la producción fiel a sus colegas Itchy & Buco juega con el dembow y los ritmos africanos como si nada hubiera pasado en los últimos 5 años, en concreto desde que arrasara ‘One Dance’ de Drake. ‘La Isla’ es mucho más interesante cuanto más se sumerge en los ritmos latinos tradicionales, cuando una canción se titula ‘Cumbia triste’, cuando el color de una guitarra eléctrica nos lleva a las manos de Santana, cuando la guitarra de Harto Rodríguez, que co-produce alguna canción, construye lo que se llama ‘La última canción’. En otros momentos, sobre todo en la segunda mitad del álbum, se cae demasiado a menudo en el modo «piloto automático», lo que incluye las colaboraciones de Morad y Kaydy Cain.

Pero tampoco hay que buscar ambición donde no había mayores intenciones. Hace poco Rels B compartía un texto en Instagram -su única publicación de la última semana- sobre el éxito de ‘La Isla’, indicando que son unas canciones que grabó «borracho», solo para él y sus amigos. En ese sentido, el disco sí cumple su cometido de hablarnos sobre su manera humilde de ver el mundo. Una en la que no se corta en citar a sus referentes, de J Balvin a Daddy Yankee, como hace ‘Lágrimas de cocodrilo’.

Calificación: 6,5/10
Lo mejor: ‘La prisión’, ‘Yo tengo un ángel’, ‘Una cumbia triste’, ‘La última canción’
Te gustará si te gusta: Drake, el C. Tangana de ‘Ídolo’, los anteriores
Youtube: audio de ‘La prisión’

Los Reyes de la Navidad 2020 en las listas españolas… si es que los hubo

6

Promusicae publica hoy la lista de los discos más vendidos en Reyes, obviamente una de las más importantes del año, pues Navidad es la época de mayor consumo. La institución española no revela ventas en ningún caso, a diferencia de sus homólogas anglosajonas, por lo que desconocemos datos, pero si la tendencia es similar a la vista en Reino Unido y Estados Unidos, hay que hablar de cifras realmente decepcionantes incluso en los primeros puestos de las listas.

Paul McCartney fue top 1 en Reino Unido con ‘McCartney III‘ en la semana de Santa Claus con poco más de 30.000 unidades vendidas. Y lo mismo podemos decir de la misma semana en Estados Unidos, donde Taylor Swift era número 1 con su último disco ‘evermore’ gracias a tan solo 159.000 copias. ¿Qué fue de aquella Taylor que vendía 1 millón en una semana? ¿Hace 5 años o 20 que Adele arrasó y batió récords con ’25’? Parece que entre lo habituados que estamos al streaming, y la covid-19, que deja muy pocas ganas de acercarse a una aglomerada tienda de discos -a las pocas que quedan-, lo de regalar discos por Navidad, que hasta hace poco aún dejaba números masivos aunque algunos no lo crean, puede haber pasado a la historia.

En todo caso, el top 10 español durante la Navidad nos deja una serie de nombres, todos ellos certificados como oro (y platino en los casos de Alborán y El Barrio, este último con un disco que salió hace un año), si bien las certificaciones en España aún se corresponden a distribución y no a venta real, por lo que nos quedamos casi igual de lo que estábamos.

Pablo Alborán ha sido el más vendedor de la Navidad con ‘Vértigo’, certificado como platino por la distribución de 40.000 copias en estas 4 semanas de vida. En el puesto 2 destacamos a Aitana con ’11 razones’, aunque solo sea por su juventud en un top 10 en el que aparecen nombres como Raphael; y en el número 3 hay que destacar a Antonio Orozco, pues es la subida más importante de la semana en número de copias con ‘Aviónica’.

En este festín de nombres españoles, hay que destacar la resistencia de dos nombres extranjeros, masculinos, veteranos y dedicados al mundo del rock: triunfa en España ‘Power Up’ de AC/DC, resistiendo en el puesto 8; y también ‘Letter to You’ de Bruce Springsteen, que sube al número 10. Quedan fuera del top 10 pero al menos están cerca ‘Fine Line’ de Harry Styles, subiendo al puesto 12; Taylor Swift con ‘evermore’ bajando al 15 y Dua Lipa con ‘Future Nostalgia’ manteniéndose en el puesto 17. La única entrada de la semana es la edición deluxe de ‘Brothers’ de Black Keys, en un tímido puesto 88. Así quedó el top 10 entre los días 1 y 7 de enero de 2021:

1.-Pablo Alborán / Vértigo
2.-Aitana / 11 razones
3.-Antonio Orozco / Aviónica
4.-Raphael / 6.0
5.-Vanesa Martín / Siete veces sí
6.-Pablo López / Unikornio – Once millones de versos después de ti
7.-Rozalén / El árbol y el bosque
8.-AC/DC / Power Up
9.-El Barrio / El danzar de las mariposas
10.-Bruce Springsteen / Letter to You

‘Un país para escucharlo’ retrató el «totum revolutum» que es Madrid

10

Todos los que -con mucha razón- os estáis quejando de centralismo con motivo de la borrasca Filomena estáis de enhorabuena: ‘Un país para escucharlo‘ decidió volver anoche a La2 con un especial «Comunidad de Madrid», porque ya sabéis, Madrid es de todos. Madrid es España dentro de España. ¿Qué es Madrid si no es España? Obviamente grabado hace semanas o quizá meses, el programa conducido por Ariel Rot presentaba su tercera temporada proponiéndose no dejar un estilo por recorrer (esa cosa llamada electrónica, si acaso), con un guión que fue de menos a más.

Me explico: el programa comenzó con lo menos ajeno al prime time, esto es, una actuación y una entrevista a Dani Martín, según Ariel Rot aún por alcanzar la cumbre de su carrera (???), y terminó con algo tan raro que ni nosotros lo habríamos demandado: una colaboración entre Ana Curra (de Pegamoides y Parálisis Permanente, para despistados, despistadísimos) y Antifan, una de las nuevas voces del post-punk, realizando una versión conjunta de ‘Quiero ser santa’. Siempre interesante escuchar a Curra hablar de cómo tener formación académica era una rareza en el mundillo, o explicar por qué Bach y Mozart le parecen los verdaderos punks.

El tono poético del programa, temerario en su horario de emisión, que bordea la medianoche aunque sin sobrepasarla, sirvió también para que Rayden hablara de cómo rap y poesía estaban destinados a ser hermanos. El rapero de Alcalá de Henares, el único que presentarías a tu abuela -en cuanto se pase la covid-, cantó y mostró su habilidad para un roto y un descosido, co-liderando las entrevistas, impertérrito frente a los diversos invitados. Algunos más próximos a su discurso, como Frank T y Shainny desde Torrejón de Ardoz, esta última asegurando que no es que vea los géneros de otra manera por ser más joven, sino porque ha nacido después. Y otros más ajenos, como Molly de Hamlet, Leo Jiménez y Mero Mero. En un programa casi exento de humor en su búsqueda de la música más trascendente de cada lugar, ver cómo estos agitaban sus melenas (el que tenía) en un momento de la presentación de ‘El dilema’, fue de lo más entretenido. Además, los jevis dieron como siempre uno de los discursos más enriquecedores, reflexionando sobre por qué en España el rock se asocia a la izquierda a diferencia de lo que ocurre en otros países.

También estuvieron curiosas las actuaciones de Hinds haciendo una especie de mash-up de The Clash y Dover delante de Amparo Llanos, pero decantándose en este último caso por su hit más millennial, ‘Let Me Out’, y no por su era post-grunge; y Morgan, que como se encontraron rodando en Aranjuez siendo ellos de Las Rozas, decidieron versionar a sus colegas Rufus T. Firefly.

Siempre podremos argüir que «El Madrileño» faltó en el programa, como también PUTOCHINOMARICÓN, Carolina Durante, DORA o Pional, algunos de los cuales han aparecido en otros espacios de La2 incluso durante la misma noche, o en la edición que ‘Un país para escucharlo’ ya había dedicado a Madrid hace un par de años. Esta nueva sirvió más bien para retratar Madrid como un totum revolutum en el que lo mismo el rap es lo más que el indie ocupa portadas de las páginas de tendencias o el metal aguanta en el underground, caiga la nevada que caiga. En este revoltijo de estilos inconexos al otro lado de tu barrio, yo a quien de verdad eché de menos fue a Taburete.

El «casete de chistes» de Cachitos repasó la música pop hecha para reír

2

Después de arrasar un año más con su especial Nochevieja, ‘Cachitos de hierro y cromo’ ha estrenado temporada en La2 con un programa dedicado a las «confluencias entre el humor y la música» o, en otras palabras, a esas canciones que han sido creadas con la intención de provocar unas cuantas risas.

Una lección que deja ‘Pop y risas’ es que el rock es el género musical más predispuesto a hacer humor. De la prehistórica ‘Carolina querida’ de Moncho Alpuente y Los Kwai a la existencia de una canción de Putochinomaricón llamada literalmente ‘Ojalá (te murieras)’, el programa atraviesa décadas y décadas de historia de la música pop hecha con el humor como prioridad. Dentro de esa historia caben tanto El Koala, icono del «humor de la España vaciada», como por supuesto Mojinos Eskozíos, un grupo que triunfó con su mezcla de «rock ‘n roll contundente, irreverancia, toneladas de carisma y unos estilismos que ha diseñado su peor enemigo». Por lo menos, reencontrarse con los raps «escuela Antonio Resines» de John Cobra sirve pare admitir que el «Chiki Chiki» de Rodolfo Chikilicuatre no estaba tan mal después de todo.

El enésimo repaso de «Cachitos» al Fondo Documental de TVE recuerda curiosidades como el delirio de Los Toreros Muertos y su ‘Billie Jean’ particular; aquella vez en que Pedro Almodóvar y Fabio McNamara parecieron el «verdadero Dúo Dinámico» cantando una canción llamada ‘Satana S.A.’; el canto atragantado de Emilio el Moro que sonaba en la época en que nadie cogía el coche para veranear «sin un casete de chistes en la guantera» (no hace tanto tiempo que esto dejó de hacerse), o la existencia de ese grupo de eurodance llamado Cartoons que parecía salido de una pesadilla vista en ‘La Máscara’.

Como demuestra ‘Pop y risas’, la música ha convertido a algunas cantantes en humoristas, y a algunos humoristas en cantantes. En el primer grupo entra la «vanguardia posmoderna» de gente como Ladilla Rusa o los ganadores olímpicos del subnopop, Ojete Calor; en el segundo, las peripecias televisivas de Lina Morgan o Las Hermanas Hurtado. El «electro-disgusting» es mencionado de pasada sin que el programa emita ningún vídeo de Las Bistecs de manera inexplicable, para acordarse más bien de grupos que llegaron antes que ellas como Los Directivos, los «Daft Punk del escorial»; o Las Diabéticas Aceleradas, el grupo del que salió La Terremoto de Alcorcón.

Dejando aparte al chiste de Virginia Díaz sobre el «órgano» reproductor de Johann Sebastian Bach, ‘Pop y risas’ demuestra a lo largo de una hora de vídeos y rótulos que, para hacer reír con el humor más bobo, y para reírse con él también, a menudo hace falta mucha inteligencia.

‘Chemtrails Over the Country Club’ es otra joya de Lana Del Rey

93

Como se venía comentando durante los últimos días en nuestro foro de Lana del Rey, este lunes era el día elegido por la cantante para dar a conocer más detalles sobre su nuevo álbum, que recibe el nombre de ‘Chemtrails Over the Country Club’. La que veis bajo estas líneas es la portada oficial y también se ha compartido la contraportada dejando ver los títulos de las canciones nuevas. Existe una portada alternativa que está resultando menos polémica.

En el tracklist está ‘Let Me Love You Like a Woman‘, el single que salía el pasado mes de octubre quedando en el puesto 87 en las listas británicas, también un tema del que se había compartido un teaser titulado ‘Tulsa Jesus Freak’, y el corte titular del largo, que ha aparecido este mismo lunes en las plataformas de streaming y ya tiene videoclip marca de la casa. Pitchfork cree que ‘For Free’ puede ser una versión de Joni Mitchell que ya se había compartido. El álbum ha sido confirmado para el 19 de marzo.

‘Chemtrails Over the Country Club’ es otra canción en la que Lana Del Rey sigue mimando su fórmula para presentar lo que a todas luces es una tímida evolución de lo ofrecido en el disco anterior. Vienen a la mente temas como ‘the greatest’ o ‘Venice Bitch’ hasta el punto de que ‘Chemtrails Over the Country Club’ suena, por momentos, como lo habría hecho el segundo si hubiera tomado el camino más corto. La dulce melodía de ‘Chemtrails Over the Country Club’, producto de esa artesanía por la que Lana es conocida, se balancea a lo largo de la canción como si estuviera posada en una mecedora, la misma desde la que Lana observa los «estelas de los aviones que sobrevuelan el club de campo» en el que pasa un día cualquiera junto a su hermana.

Serena como un tranquilo día de verano, la canción celebra los pequeños momentos de la vida antes de concluir con una coda instrumental de ecos jazzy: «me encuentro contigo para tomar un café, nos reímos de cualquier cosa mientras el día de verano se enfría, es hermoso, LSD, la normalidad se posa sobre mí», canta Lana antes de sentenciar: «no estoy aburrida ni soy infeliz, sigo siendo una persona extraña y salvaje». Una canción típicamente Lana en todos los sentidos, pero en la que la artista halla otra joya que sumar a su repertorio.

Como recoge el NME con un pantallazo, Lana del Rey ha explicado en un comentario de Instagram que la gente que aparece en la portada son sus mejores amigas, como Valerie de México, Alex, Dakota Rain o Tatiana. En previsión de polémicas como las que ha tenido en el pasado, ha dicho que también hay gente «de color» en estas fotos, porque durante «los 11 años que lleva trabajando siempre ha sido inclusiva, sus mejores amigos son raperos y sus novios han sido raperos». Así queda el tracklist de ‘Chemtrails Over the Country Club’:

01 White Dress
02 Chemtrails Over the Country Club
03 Tulsa Jesus Freak
04 Let Me Love You Like a Woman
05 Wild at Heart
06 Dark But Just a Game
07 Not All Who Wander Are Lost
08 Yosemite
09 Breaking Up Slowly
10 Dance Till We Die
11 For Free

¿Qué te ha parecido 'Chemtrails Over the Country Club' de Lana del Rey?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...


Chico y Chica estrenan ‘Panorama’ y ‘Te acuerdas o no’

2

Chico y Chica vuelven con nueva música hoy 12 de enero, tal y como habían prometido, con un par de temas nuevos llamados ‘Panorama’ y ‘Te acuerdas o no’ que ya están disponibles en las plataformas, y que el grupo agrupa bajo el título de «Música para coser». También puedes comentarlos en nuestros foros.

‘Panorama’ es el single principal que Chico y Chica publican hoy, y ‘Te acuerdas o no’ es su cara b. El primero se inclina hacia el baile pero desde la contención, adoptando un patrón rítmico de ecos tropicales que muy tímidamente recuerda al del reggaetón, para adornarlo de los típicos sonidos electro y 80s que caracteriza la obra de sus autores. El tema habla de «amoríos» y de tener un sitio en el mercado, en el «panorama», debatiéndose entre quedarse en casa «cosiendo» o «trasnochar». Alicia San Juan deja una toma vocal sensual, mientras José Luis Rebollo aparece en el puente para dejar grabado algo parecido a un rap.

En cuanto a ‘Te acuerdas o no’, se trata de un tema mucho más modesto y tranquilo, envolvente, en el que Chico y Chica hablan por encima de una base cercana al R&B futurista de una Jessy Lanza. La letra incluye desafíos como «te repites mucho para lo poco que te veo», «te voy a echar del futuro esta tarde» o «una cosa es la genética y otra las caras que pones por tu cuenta», mientras la instrumentación alcanza un punto de verdadero sofoco hacia el final, que hace pensar en las «slow jams» de R&B de los 80.

Los dos nuevos singles de Chico y Chica, editados como siempre a través de Austrohúngaro, llegan solo unos meses después de que el dúo bilbaíno estrenase ‘Mosquita muerta‘, su primer single desde que en 2017 lanzasen ‘Un, dos, tres, orgasmo’. Su últimos trabajos largos, ‘Notario‘ y ‘Los estudiosos‘, datan de 2016 y 2012, respectivamente. Su banda paralela 4 en Alicante también publicaba música a finales de 2019.

Playboi Carti / Whole Lotta Red

1

Playboi Carti, además de uno de los jóvenes raperos más exitosos de Estados Unidos, es padre del hijo de Iggy Azalea. Ambos ya no son pareja porque ella le acusa a él de haberle sido infiel con otra mujer durante su embarazo y de perderse el nacimiento de su hijo por quedarse jugando a videojuegos con Lil Uzi Vert. También le recrimina no haber pasado el día de Navidad con su criatura al estar ocupado celebrando el lanzamiento de su nuevo disco, el cual veía la luz el mismo 25 de diciembre.

Si, por las declaraciones de Iggy Iggy Iggz, da la sensación de que Jordan Terrell Carter puede tener unos cuantos pájaros instalados en su cabeza, la escucha de ‘Whole Lotta Mood’ no ofrece una impresión demasiado diferente. El rapero es un icono del «mumble rap» o rap murmurado y sus versos parecen optar por la improvisación y la frescura más que por la artesanía de un texto pensado, mimado, lo cual no es ni mejor ni peor. Por otro lado, los beats sobre los que Jordan suele volcar sus raps suelen ser bastante duros e interesantes en cuanto a los sonidos y texturas que contienen. Por esta razón, el primer disco del artista, ‘Die Lit‘, publicado en 2018, recibió críticas excelentes. Sin embargo, en ‘Whola Lotta Red’, Playboi Carti eleva su propuesta a un nivel de rallada mental que está llamada a polarizar a sus seguidores.

A pesar de alcanzar la hora de duración y de contener una plantilla de productores y beatmakers diversa, ‘Whole Lotta Red’ es un trabajo consistente en su propuesta de raps repetitivos volcados sobre beats ultra-comprimidos y distorsionados que, cuando no parecen imitar el sonido de una motosierra (‘Rockstar Made’, ‘M3tamorphosis’), toman las típicas melodías de videojuego 8-bit de los 80 (‘No Sl33p’). Y lo de raps «repetitivos» no es un decir: Playboi es aficionado a rapear una única frase ad nauseam y a lo largo del disco lo demuestra con creces en temas como ‘No Sl33p’, en el que la frase «cuando me voy a dormir, pienso en el asesinato» busca instalarse en tu cerebro a golpe de martillo. El efecto de las frases multiplicadas puede ser hipnótico, como en ‘On That Time’, pero también poner muy nervioso, como en ‘New Tank’.

Las bases de ‘Whole Lotta Red’ alcanzan un nivel de suciedad e incomodidad que no suele escucharse tanto en el rap mainstream, y que contrastan con el extraño registro, bastante agudo e infantilizado, de Jordan. Estas pueden ser tan ásperas como la de ‘Rockstar Made’, que incorpora el sonido de unas cadenas a modo de percusión; o como la de ‘Slay3r’, un homenaje a la banda de trash metal del mismo nombre; pero también pueden abrirle una puerta a la melodía, como buscan los teclados electro de ‘Control’. La variedad sonora de ‘Whole Lotta Red’ hay que buscarla en los pequeños detalles, por ejemplo, en las melodías tenebrosas, muy Halloween, de ‘Vamp Anthem’; en los efluvios raveros de ‘New N3eon’ o en la colaboración de Justin Vernon de Bon Iver en la melódica pista final, de ecos soul.

Las mejores canciones de ‘Whole Lotta Red’ encuentran un buen equilibrio entre la agresividad de los beats y la idiosincrasia de Playboi Carti como rapero alérgico a las estructuras convencionales. En ‘Stop Breathing’, Jordan gruñe encima de sus propios «adlibs» y deja una referencia a MF Doom previa a su muerte, pero también convierte en adictivo gancho una frase tan siniestra como «desde que mi hermano murió, no he dejado de pensar en cometer un homicidio». En la dura ‘M3tamorphosis’, Jordan se ríe de aquellos que no le entienden cuando rapea y afirman que habla «cartinés»: «no me entienden, hablo en jeroglífico». Otro tema destacado es ‘Go2DaMoon’, pero no por la participación de Kanye West, sino por las melodías de violín que incorpora la producción.

En el peor de los casos, ‘Whole Lotta Red’ parece un disco de maquetas que a Playboi Carti se le ha olvidado terminar. La base de distorsión extrema de ‘Punk Monk’ está hecha para volar pestañas, pero sus versos parecen los típicos que los artistas graban antes de haber escrito la letra de una canción para que no les olvide la melodía. En muchos casos las bases de ‘Whole Lotta Red’ y las partes vocales de Playboi parecen ir completamente por separado: el flow que deja Jordan en ‘Rockstar Made’ no puede ser más arrítmico. Por esta razón, la repetición de frases a veces no parece una decisión artística, sino producto de cierta falta de imaginación, puesto que las letras, fijadas en la riqueza material, el sexo o la posesión de armas, no es que sean las más imaginativas del lugar. ¿Y no está el beat de ‘Not PLaying’ mal grabado hacia el final, con esos cortes que no vienen a cuento? Desde luego, el disco busca triturar cerebros de muchas maneras, no siempre para bien.

Calificación: 6,7/10
Lo mejor: ‘Stop Breathing’, ‘M3tamorphosis’, ‘Go2DaMoon’, ‘Control’, ‘Vamp Anthem’
Te gustará si te gusta: Lil Uzi Vert, XXXTENTACION, el Kanye de ‘Yeezus’
Youtube: audio de ‘Stop Breathing’

‘Levitating’, top 1 en JNSP; entran Kylie, Planetas y SZA

3

‘Levitating’ de Dua Lipa es la canción más votada de JENESAISPOP después de 14 semanas de escalada, coincidiendo con su llegada al top 10 en Estados Unidos. Esta semana entran en el top 40 ‘Real Groove’ de Kylie, ‘El negacionista’ de Los Planetas y ‘Good Days’ de SZA. Es momento de despedirnos de un par de temas que superan las 10 semanas de permanencia y están en la mitad baja de la tabla: ‘Save a Kiss’ y ‘Dákiti’. Podéis escuchar nuestra última lista de novedades y votar por vuestras canciones favoritas, aquí.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 2 1 14 Levitating Dua Lipa Vota
2 1 1 16 911 Lady Gaga Vota
3 8 1 15 Magic Kylie Minogue Vota
4 4 1 Real Groove Kylie Minogue Vota
5 3 1 27 What’s Your Pleasure? Jessie Ware Vota
6 4 1 60 Blinding Lights The Weeknd Vota
7 5 1 49 Physical Dua Lipa Vota
8 6 1 21 Midnight Sky Miley Cyrus Vota
9 12 9 2 Prisoner Miley Cyrus, Dua Lipa Vota
10 14 1 24 Say Something Kylie Minogue Vota
11 13 10 17 In Spain We Call It Soledad Rigoberta Bandini Vota
12 7 1 11 El encuentro Alizzz, Amaia Vota
13 11 1 32 Rain On Me Lady Gaga, Ariana Grande Vota
14 17 1 63 Don’t Start Now Dua Lipa Vota
15 10 3 9 Tú me dejaste de querer C. Tangana, Niño de Elche, La Húngara Vota
16 18 5 42 In Your Eyes The Weeknd Vota
17 9 9 4 willow Taylor Swift Vota
18 16 2 24 cardigan Taylor Swift Vota
19 15 7 12 Demasiadas mujeres C. Tangana Vota
20 33 20 7 Sweet Melody Little Mix Vota
21 21 1 El negacionista Los Planetas Vota
22 19 2 35 Save A Kiss Jessie Ware Vota
23 31 16 8 A un metro y medio de ti Ladilla Rusa Vota
24 24 23 4 The Divine Chord The Avalanches, MGMT, Johnny Marr Vota
25 26 12 7 Man’s World Marina Vota
26 20 18 11 Dákiti Bad Bunny, Jhay Cortez Vota
27 34 13 6 Hi Texas, Wu-Tang Clan Vota
28 21 11 6 Lo que te falta Soleá Morente Vota
29 28 21 8 Therefore I Am Billie Eilish Vota
30 30 1 Good Days SZA Vota
31 23 9 7 Entre las dos Miranda!, Javiera Mena Vota
32 27 24 6 Autorretrato Tulsa Vota
33 32 11 9 Hojas secas Nena Daconte Vota
34 36 32 5 Free SAULT Vota
35 29 29 2 Chemz Burial Vota
36 40 28 4 Dual Dorian, Pimp Flaco Vota
37 39 19 5 Nuestro nombre Natalia Lacunza Vota
38 25 25 2 Find My Way Paul McCartney Vota
39 35 25 7 Hacer el amor Maria Rodés, La Estrella de David Vota
40 37 37 3 Afterglow Ed Sheeran Vota
Candidatos Canción Artista
Too Many Drugs Rigoberta Bandini Vota
How to Fight Eartheater Vota
Parallel 4 Four Tet Vota
Miracles Bill Callahan, Bonnie Prince Billy, Ty Segall Vota
Treat People with Kindness Harry Styles Vota
Save Your Tears The Weeknd Vota
Chemtrails Over the Country Club Lana del Rey Vota

Vota por las 5 canciones que más te gusten

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Tracy Chapman comenta su victoria legal contra Nicki Minaj, que deberá pagarle 370.000 euros

18

Tracy Chapman y Nicki Minaj estaban enfrentadas legalmente por el uso ilegítimo que la segunda hacía de una canción de la primera, ‘Baby Can I Hold You‘, en una grabación llamada ‘Sorry’ que se filtraba en 2018 pero permanece inédita por razones evidentes, si bien Nicki sí se aventuraba entonces a estrenarla en la radio.

El pleito se resuelve a golpe de talonario y de manera extrajudicial, favorablemente para Tracy: la autora de ‘Queen’ le deberá abonar una suma de 450.000 dólares por haber usado, de manera muy prominente, su canción en ‘Sorry’ sin haber obtenido el permiso necesario. La cifra cubre todos los costes legales. En 2018, era Tracy quien tomaba la decisión de demandar a Nicki por su uso ilegítimo de ‘Baby Can I Hold You’ en ‘Sorry’, y entonces la cantautora ya conseguía una pequeña victoria, bloquear para siempre la futura publicación de esta canción.

La sentencia es un poco más complicada de lo que parece, ya que da la razón a Tracy en que ‘Sorry’ ha usado melodías y letras de ‘Baby Can I Hold You’ sin su autorización, pero también a Nicki en una cosa: la rapera no ha cometido infracción de derechos de autor porque se ampara en el «criterio de uso justo» según el cual los artistas pueden usar obras pre-existentes en su trabajo por razones de experimentación, y de hecho suelen hacerlo «antes de solicitar licencias» porque así funciona la creatividad. Y es que cabe recordar que la intención de Nicki jamás fue robar a Tracy Chapman: ella grabó ‘Sorry’ con el propósito de versionar la canción de igual título de la artista jamaicana Shelly Thunder, ignorando que esta era una cover de ‘Baby Can I Hold You’.

En un comunicado oficial obtenido por Pitchfork, Tracy comenta su victoria contra Nicki, señalando que, como compositora independiente, ha tomado la decisión de denunciar a Nicki para proteger su trabajo. «Estoy contenta por haber resuelto este problema y agradecida por este resultado legal, el cual ratifica que los derechos de los artistas están protegidos por ley y deben ser respetados por otros artistas», indica la autora de ‘Fast Car‘ en su escrito. «En numerosas ocasiones, se me solicitó permiso para usar mi canción y en todas ellas decliné la propuesta de manera educada pero rotunda. Minaj decidió hacer caso omiso de mis palabras y usó mi canción de todas formas. Como compositora y editora independiente, se me conoce por ser muy protectora de mi trabajo, jamás he autorizado que mis canciones sean usadas a modo de sample ni yo misma he pedido nunca uno». Chapman concluye que esta demanda ha sido su manera de defender la creatividad de artistas independientes como ella».

‘3AM Eternal’ de KLF llega a plataformas para probar su carácter visionario

15

2021 no solo nos ha traído nada más empezar una revuelta que dejó 4 muertos en el Capitolio y una nevada histórica. Una de las noticias musicales más sorprendentes es la llegada a las plataformas de streaming de parte de la música de The KLF, uno de los grupos más esquivos de la historia.

Conocido por su influencia, por su particular visión de la industria plasmada en un manual y también por haber quemado un millón de libras estando en la cresta de la ola, el dúo formado por Jimmy Cauty y Bill Drummond ha compartido un recopilatorio. Se llama ‘Solid State Logik 1’, habrá parte 2 en una fecha por determinar y después se compartirán unas reediciones bajo el título «Samplecity Thru Trancentral». Serán ‘Kick-Out D’Jams’, ‘Pure Trance Series’, ‘Come Down Dawn’ y ‘Moody Boys Selected’. Mientras averiguamos en qué consiste cada una, aprovechamos la sequía de lanzamientos en este momento para nombrar ‘Solid State Logik 1’ «Disco de la Semana» y así repasar algunas de las cumbres del huidizo grupo.

Una de ellas es ‘3AM Eternal’, hoy nuestra «Canción del Día». Se trata de una producción que había sido editada en 1989 pero cuya versión compartida al fin de manera oficial con el público aficionado a Youtube y Spotify es la que triunfó en 1991, un falso «live». Justamente se editaba el 7 de enero de aquel año, es decir, acaba de cumplir 30 años justos, y la noticia es que sigue sonando actual. En un mundo en el que el «voguing» y el hip-house están de actualidad, los beats noventeros copan las listas de manera más y menos hortera (al hit de MNEK el año pasado me remito), por supuesto el rap y el R&B continúan en el imaginario colectivo; es pertinente que nos reencontremos con esta fascinante producción que todo lo abarca.

Entre lo que suena como un guiño a Kraftwerk en los sintetizadores, y la mención a «Radio Libertad», Ricardo da Force es quien rapea con agresividad en contraste con la espiritualidad de las voces femeninas sampleadas, más en sintonía con el góspel o la moda new-age de la época. Ricardo, fallecido en 2013 a los 45 años, mencionaba en este himno que co-escribió algunos de los cimientos de The KLF: aparte de repetir el nombre del grupo hasta la saciedad, como era habitual en el género, referencia palabras tan importantes para el dúo como «Trancentral» (sus estudios, representados en el hit ‘Last Train to Trancentral’, también presente en esta recopilación), o «Mu Mu» (el grupo llegó a llamarse The Justified Ancients of Mu Mu). Esto último se debe a una deidad procedente de Mesopotamia que hemos encontrado en los manifiestos de The KLF hasta llegar al documental que acaba de salir (un tanto soporífero, todo hay que decirlo). ‘Welcome To The Dark Ages’ trata sobre la creación de una pirámide con cenizas de sus seguidores fallecidos. “Mumufication” es su gran reclamo publicitario, pues la web se llama así precisamente, https://www.mumufication.com/

Siempre vinculado a la cultura británica, el dúo ha anunciado ‘Solid State Logik 1’ en graffitis y posters de Kindsland Road en Londres, e incluye la versión metalera, con metralletas, de «3AM» que The KLF tuvieron a bien llevar a los Brits en compañía del grupo Extreme Noise Terror. De manera milagrosa –o no tanto– habían conseguido llevar ‘3AM Eternal’ al número 1 de las listas británicas y al número 5 de las estadounidenses (además de al puesto 3 de las españolas), y el grupo jugaba a hacer lo que le viniera en gana.

Lo mejor del mes:

Los vídeos de Spice Girls, del peor al mejor

77

Las Spice Girls perviven en la memoria colectiva como un artefacto de nostalgia, un producto feminista pop y la estrategia de marketing más perfecta de la historia de la música. Esto se debe a que contribuyeron a la educación sentimental de toda una generación que las tiene a ellas como banda sonora. A que su lema “Girl Power” es intrínseco a su marca (“El feminismo es una palabra denostada”, aseguraban) porque sus roles hacían emblema, precisamente, con los insultos más frecuentes que sufrían las chicas en la época: machorra, infantil, promiscua, pija o escandalosa/perteneciente a una minoría racial. Y a que su ubicuidad en los medios de comunicación alcanzó cotas inéditas para un grupo pop.

Las Spice Girls por tanto existen como una reliquia de los 90 en permanente revival: están tan pasadas de moda que nunca pasan del todo de moda. Y esto ha hecho, paradójicamente, que su música sea lo menos recordado de ellas. Este repaso a su videografía se propone reivindicar su repertorio, producido en un momento en el que los videoclips no solo todavía importaban sino que podían construir carreras enteras. La mayoría de la gente descubrió a las Spice Girls viendo el vídeo de ‘Wannabe’, en un triple asalto a los sentidos: musical, visual y cultural. Y por eso la experiencia Spice nunca debería compartimentalizarse. Eran un producto integral y es imposible comprenderlas sin sus videoclips.

¿Cuáles son tus 5 vídeos favoritos de Spice Girls?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

13. Viva Forever (1998)

Este vídeo, dirigido por Steve Box (‘Wallace & Gromit’, ‘Chicken Run’), utilizaba el folclore de los cuentos victorianos para, por un lado, mostrar el efecto mágico de Spice Girls en los niños y, por otro, satirizar sobre la industria del pop: “Las chicas aparecen como hadas de juguete que, como ocurre con el pop moderno, puedes comprar, consumir y después desaparecen”, explicaba Box. La grabación duró cinco meses, mucho más de lo que tardó en rodarse ‘Spiceworld’, la película, y para cuando se estrenó el videoclip había adquirido un tercer significado.

Geri Halliwell abandonó el grupo el 31 de mayo de 1998 y ‘Viva Forever’ se publicó el 20 de julio incluyendo, por cuestiones de producción, a las cinco hadas en el videoclip. Esto convirtió ‘Viva Forever’ en una canción aún más triste. Si su letra reflexionaba sobre la pérdida de la inocencia, la partida de Geri supuso la primera decepción para toda una generación de fans: los millennials han recibido su educación sentimental a través de la cultura pop y la partida de Geri obligó a muchos fans a hacerse mayores de golpe. Para ellos, aquella decepción fue su propio “Dorothy descubre al mago detrás de la cortina de Oz”: la vida real irrumpió en la fantasía. Y aunque las Spice restantes prometieron continuar como cuarteto, hasta los fans más pequeños sabían perfectamente que nada volvería a ser igual. Que las Spice Girls, tal y como las habían idolatrado durante casi dos años, se habían terminado para siempre.

Y resulta deprimente que se despidieran con un videoclip tan feo. Las hadas parecen unas Bratz demoniacas ansiosas por absorber el alma de los niños. Uno de ellos (el que lleva gafas y, por tanto, se sobreentiende que es un inadaptado) acaba convertido en un hada y uniéndose a ellas en sus fechorías. Es una historia de terror, más inspirada en los relatos de Roald Dahl (como aquella niña atrapada en un cuadro eternamente en ‘La maldición de las brujas’) que en los cuentos de hadas o en cualquier cosa remotamente relacionada con las Spice Girls. Puestos a lanzar un videoclip que no tenga nada que ver con la canción, podían haber tirado del fácil y siempre efectivo montaje con imágenes de archivo del grupo, momentos detrás de las cámaras y vídeos caseros de sus inicios. Al menos así el vídeo incluiría lo que realmente volvió al mundo loco por las Spice Girls: ellas cinco.

12. Let Love Lead The Way (2000)

Aprovechando que ahora eran cuatro, las Spice apostaron por una simbología originalísima: los cuatro elementos. La estética del cambio de siglo fue dura para todos, pero nadie la sufrió tanto como Melanie C. Como se había cortado el pelo para ir de rockera en su debut en solitario y todo el presupuesto para extensiones del videoclip se lo había fundido Emma, aquí Mel C estaba en proceso de dejárselo crecer. El resultado era el aspecto de Chloe de ‘Smallville’ y la energía de Elba de Gran hermano.

La letra más anodina de toda la discografía de Spice Girls estuvo acompañada de un videoclip aún más tedioso. Las chicas se limitan a poner posturas delante de un ventilador y, así, caen en un error imperdonable: parecen cualquier grupo. No hay picardía, no hay energía, no hay ganas. Vale que la canción es un tostón, pero su actitud no ayuda a reanimar el cadáver. Y este estado comatoso se hace más patente durante los segundos finales, cuando Mel B se ríe agarrando a las demás y nos reencontramos con las Spice Girls de siempre. Pero, en realidad, solo están contentas porque por fin han terminado la grabación y se pueden ir a sus casas.

11. Who Do You Think You Are? (1997)

«El vídeo, como casi todos los de finales de los 90, está ambientado en una discoteca que también parece un manicomio»

Si este videoclip no está más alto en el ranking es porque parece que está editado durante un infarto cerebral: ningún corte coincide con el ritmo de la canción. Y menudo ritmo. El cuarto single de Spice evocaba la música disco (cuando no estaba de moda) y su vídeo empezaba a relajar los roles con los que las cinco chicas se habían lanzado. Mel C, por ejemplo, aparece por primera vez con el pelo suelto y un inexplicable vestido (estampado con un dios hindú azul) que hasta Silke utilizaría solo como toalla. Y además le ponen un fondo azul porque, tal y como demostrará este ranking, el desdén con el que los videoclips tratan a Mel C a menudo rozaba el sadismo. Las demás van fabulosas. Victoria lleva una coleta postiza, Geri va vestida de conejita de Playboy y de novia (en homenaje a la Madonna de ‘Like a Virgin’), Mel B sigue con su rollo estético de considerar que el estampado de leopardo es una grama cromática y Emma… Emma es el tipo de chica que dice cosas como “madre mía, he hecho una locura, ¡es que soy de lo que no hay!” refiriéndose a que se ha rizado el pelo. El videoclip, además pertenece a la etapa en la que Mel B se empeñó en enseñar su piercing de la lengua y para ello movía la boca de forma inhumana.

El vídeo, como casi todos los de finales de los 90, está ambientado en una discoteca que también parece un manicomio. Los colores apuestan por una saturación metalizada (hoy conocida como “filtro beauty”) también típica de la época, pero lo que más delata a ‘Who Do You Think You Are?’ como producto de su tiempo es que está atestado de planos de “gente pintoresca” poniendo muecas, chocando contra las paredes a cámara rápida y dándose besos con lengua. Por supuesto, lo que en 1997 se entendía por “gente pintoresca” eran chicas asiáticas con el pelo rosa, homosexuales con piercings y travestis con sobrepeso. El mejor momento del vídeo es cuando Geri se confunde en la coreografía (2:10) y el director decidió dejarlo porque, al fin y al cabo, la falta de talento era también parte del fenómeno Spice: sus fans las imitaban en las funciones de fin de curso no solo porque deseaban ser como ellas, sino porque no era muy difícil conseguirlo.

10. Holler (2000)

Con el efecto 2000, los padres de todo el mundo apuntaron a sus hijos a cursos de ofimática para que la llegada de “el internet” no les pillase desprevenidos. Los videoclips de la época alardeaban de una hipertrofia digital que ya estaba anticuada para cuando se estrenaban. El vídeo no contiene ni un solo color que exista en el mundo real, porque eso era lo moderno en la época, y los efectos visuales parecen sacados de un salvapantallas de Windows 98.

Rodney Jerkins (productor de trallazos como ‘It’s Not Right But It’s Okay’ de Whitney Houston, ‘Say My Name’ de Destiny’s Child o ‘He Wasn’t Man Enough For Me’ de Toni Braxton) estafó a las Spice Girls dándoles las peores canciones de su repertorio y las bases más baratas y machaconas de su catálogo. Por el camino, despojó a las Spice de su identidad. La única que parece implicada, quizá porque le gustaba el r&b, era Mel B, pero eso hacía que las otras tres pareciesen sus coristas. ‘Holler’ representa lo que supuso ‘Forever’, el tercer y último álbum de estudio del grupo: letras que no significaban nada, ni rastro de las personalidades de las chicas y Victoria cantando peor que nunca porque probablemente se negó a grabar más de una toma.

En defensa del grupo, realmente no había forma posible de continuar: las Spice Girls solo tenían sentido en calidad de fenómeno y, cuando trataron de establecerse como un grupo pop genérico, el resultado era más triste que otra cosa. Y encima perdimos la oportunidad de ver a Geri intentando hacer la coreografía de ‘Holler’, con esa cara que ponía al bailar de estar contando los pasos todo el rato.

9. Stop (1998)

«‘Stop’ ha quedado como un testimonio agridulce de las Spice Girls: se las ve felices, ilusionadas y relajadas como si no fuesen las personas más famosas del mundo, apenas unos meses antes de que el sueño se derrumbase»

Las Spice Girls, junto a Oasis, Tony Blair o ‘Trainspotting’, lideraron el movimiento cultural “Cool Britannia”, que consistía en una nueva invasión mundial del imperio británico pero esta vez a través de la cultura popular. En definitiva, Gran Bretaña volvía a molar después de los años grises del thatcherismo. El pináculo de este fenómeno, claro, fue el vestido con la Union Jack que Geri llevó en los Brits de 1997 (para que el mensaje no resultase tan imperialista, se dibujó el símbolo de la paz en la espalda). Y por eso tiene sentido que las Spice grabasen un videoclip en Dublín, la primera parada de toda invasión británica que se precie.

El concepto retomaba la idea de ‘Wannabe’: las chicas poniendo patas arriba la apacible vida de un lugar que no las esperaba y cruzando por delante de la cámara para ir entrando y saliendo del plano. En este caso, revolucionan un pueblo de clase obrera que podría perfectamente estar ambientado en los años 50. Porque si ‘Stop’ evocaba el sonido Motown de los 60, las Spice podían reescribir la historia y vincularlo a Gran Bretaña. Las chicas aparecen más maquilladas que nunca (Emma directamente tiene una cara entera puesta encima), llevan los peinados más excelentes de su carrera y Geri, en su rol de no tener ningún sentido del ritmo, sufre hasta para llamar a la puerta de una casa al ritmo de la canción.

La mayor damnificada del espíritu travieso del vídeo es Victoria, que trata de sonreír aunque sus ojos estén aterrorizados (00:48) como les ocurre a las personas introvertidas cuando alguien les pide que se suelten la melena. El plano de Geri y Mel B agarrándose del cuello (2:10) resultó entrañable en su momento, aunque quién sabe si estaban intentando asesinarse de verdad. Porque ‘Stop’ ha quedado como un testimonio agridulce de las Spice Girls: se las ve felices, ilusionadas y relajadas como si no fuesen las personas más famosas del mundo, apenas unos meses antes de que el sueño se derrumbase. Es quizá el videoclip más sentimental del grupo (hay algo muy conmovedor en el plano en el que sacan a un chico, muerto de vergüenza, a bailar con ellas: 2:48) y el último en el que las Spice Girls parecieron las Spice Girls y no un sucedáneo, un autohomenaje o una parodia. Y además, el videoclip reivindica una de las claves del fenómeno Spice: despojadas de artificio, sus canciones siguen teniendo una magia inexplicable para levantar el ánimo de todo el que las escuche. ‘Stop’, sin embargo, fue el único de sus primeros nueve singles que no alcanzó el número 1 en Reino Unido: se quedó en el 2 detrás de un remix de ‘It’s Like That’ de Run-DMC.

8. Goodbye (1998)

Geri se hartó de aclarar que la canción ya estaba compuesta antes de su marcha, quizá para impedir que sus excompañeras explotasen su abandono, pero da igual. ‘Goodbye’ funcionó como epílogo emocional del fenómeno Spice (y ahí tenía que haber parado), a pesar de que ni la letra ni el videoclip hacen la más mínima referencia a Geri: aparte de un homenaje a Geri, ‘Goodbye’ fue una venganza para demostrarle que podían lograr un número 1 fingiendo que nunca había existido. Solo había pasado medio año desde el abandono, pero eso en años de pop es una eternidad. Mel B y Victoria, en plena génesis de su transformación en presidenta de Beckham Inc., estaban embarazadas. El plano de Mel B bajando unas escaleras, mientras caían platos del cielo, luciendo al aire su barriga de seis meses, representaba hasta qué punto las Spice Girls habían madurado. Ahora eran señoras.

El videoclip es un cuento de invierno ambientado, como siempre ocurre con los cuentos ingleses, en una mansión abandonada. El único motivo es que el single iba a por todas para darles a las Spice Girls el récord de tres números 1 navideños igualándolas con los Beatles (lo consiguieron). Como buenas señoras, llegan a la mansión en cuatro coches de lujo, porque ellas ya no están para desplazarse en autobuses. Sabemos que es un vídeo solemne porque está rodado en 16:9, como una película, aunque eso expandía sus caras y les ponía los ojos en las sienes.

No hay trama alguna: las chicas van paseando por los aposentos poniendo pucheros, pero sobre todo con cara de tener ganas de volver a sus mansiones cuanto antes (Mel B está particularmente aburrida: ver 2:07). Al final los habitantes de la mansión se descongelan, se supone, gracias a la visita de las Spice Girls. Pero no porque ellas hayan puesto demasiado empeño.

Este videoclip es la adaptación audiovisual de regalarle una figurita de Lladró a tu madre, pero una balada pop tan perfecta como ‘Goodbye’, con su espíritu melancólico (“Me alegro de que lo consiguiésemos y el tiempo nunca va a cambiar eso”, canta Mel C), merecía un vídeo retrospectivo, un auténtico mensaje de despedida. Como curiosidad, está dirigido por Howard Greenhalgh (director fetiche de Pet Shop Boys o Placebo), quien también rodó ‘Too Much’: claramente era un tipo que, cuando se quedaba sin ideas, apostaba por las explosiones a cámara lenta. Al menos este vídeo nos dio ese plano tan emocionante de las cuatro, agarradas de los brazos, subiendo las escaleras con la tranquilidad de alguien que ya no tiene nada que demostrar. Eso, al fin y al cabo, es la madurez.

7. Too Much (1997)

El segundo single de ‘Spice World’ seguía apostando por referentes de música adulta (en este caso, el doo-wop) adaptados al pop ubercomercial. ‘Too Much’ era la banda sonora de ‘Spiceworld’, la película y, efectivamente, todo era ya «too much»: la película propició el cansancio colectivo del público con las Spice Girls. Las imágenes intercaladas de la cinta en el videoclip como solía ocurrir con las bandas sonoras de los 90, además, no tienen nada que ver con la canción: entrenamientos militares, encuentros con extraterrestres y bombas en autobuses (dentro del contexto de la peli tienen sentido). (O bueno, no, no lo tienen).

Las chicas aparecen en decorados de películas clásicas acorde con sus roles asignados, que aquí retomaron tras unos meses en los que habían jugado a diluirlos: Mel B en una de guerra, Mel C (por fin con un look favorecedor) en una de artes marciales, Emma en ‘Poltergeist’, Victoria en una de James Bond/Batman (acorde con su existencia privilegiada en una burbuja, posando sexy sin inmutarse mientras a su alrededor el mundo se va al carajo) y Geri en un musical del Hollywood dorado. En realidad a quien Geri está evocando es a la Madonna de ‘Material Girl’, porque en 1997 el pop ya iba por su segunda generación de metarreferencias. En el caso de Mel B y Mel C, resulta llamativo que protagonicen géneros tradicionalmente masculinos pero ese era uno de los rasgos de la imagen de las Spice Girls: según su filosofía, no había ningún espacio que las mujeres no pudieran ocupar. Y como recado adelantado a su tiempo, Mel C canta: “¿Qué parte de «no» no entiendes?”. Hace 23 años.

6. Headlines (2007)

Ante su regreso como quinteto para su gira de reencuentro mundial, las Spice Girls tenían dos opciones: evocar el espíritu de sus inicios o presentarse ante el mundo como lo que eran ahora. Optaron por lo segundo. Ninguna tenía más de 35 años, pero para el público ya eran viejas glorias y así se mostraron ante el mundo: millonarias, sexys y encantadas de ser famosas. No es un vídeo sobre ser una estrella del pop, sino sobre cómo el público se imagina que vive una estrella del pop. Una década después de ‘Wannabe’ están a años luz de aquellas chicas anárquicas vestidas con ropa de mercadillo. Su acuerdo publicitario con Victoria’s Secret hizo que apareciesen en ropa interior, hasta el punto de que Victoria se toca a sí misma, se revuelve el pelo y parece estar en un videoclip distinto (en uno no apto para menores).

El vídeo empieza con las Spice entrando en una habitación decorada como uno de esos bares que se pusieron de moda en los 2000 y que cobraba los gin tonics a 14 euros. Cada una posa como si fuese una figura de cera chic, evocando el vídeo de ‘Freedom’ de George Michael con posturas casi pornográficas que habrían enloquecido a Helmut Newton. Ahora ya no revolucionan nada, ni le cambian la vida a nadie: es un vídeo en homenaje a su propia existencia. Resulta curioso que se muestren tan sexys (en el sentido tradicional del término), cuando nunca lo habían hecho antes: Geri parece empeñada en mostrar la única parte de su cuerpo que nunca había mostrado durante sus años en la cima, el ombligo. Y en concreto los abdominales.

El vídeo ofrece momentos inéditos en la carrera de las Spice Girls: intimidad (la mano de Victoria acariciando el pelo de Geri, que reposa su cabeza en el regazo de Victoria mientras canta “Me aferro a mi héroe”), ilusión (Emma incapaz de contener su sonrisa en el minuto 00:36) o comedia inexplicable (la cara de estupor de Victoria en el minuto 1:15, que se parece a aquella expresión de Betty Draper en ‘Mad Men’ cuando no entendía lo que le acababan de explicar).

‘Headlines’ aspiraba claramente imitar el éxito de las baladas con las que Take That estaban triunfando en su comeback (‘Patience’, ‘Rule the World’), pero resultó un tanto anticlimática. Quizá sonaba demasiado formulaica. Aunque sí es cierto que, cuando Emma empieza a cantar como en las grandes baladas clásicas de las Spice, uno siente que está volviendo a un lugar donde fue muy feliz.

5. Mama (1997)

«Los hombres, claro, prácticamente no existen en el universo Spice»

Aquel día Victoria había comido judías, así que durante el rodaje sus compañeras bromeaban con que nadie se colocase detrás de ella por si le entraban gases. Si ya resulta original que una estrella del pop dedique una canción a animar a sus fans a querer a sus madres (la madre de la artista es un concepto típico del folclore y de los niños prodigio, pero suele quedar en la sombra), rodar un videoclip en homenaje a sus propias madres es tan cursi que resulta casi contracultural. Era adorable ver fotos de las Spice cuando eran niñas, porque para entonces ya las sentíamos como parte de nuestra familia, pero el mejor momento del vídeo es cuando las chicas abren un álbum gigante de recuerdos: en medio de un fenómeno mundial sin precedentes, las Spice todavía podían mostrarse como seres humanos.

Las chicas cantan ‘Mama’ en un estudio de televisión rodeadas de niños a sus pies (ellas sí que eran más grandes que Jesucristo) mientras sus madres saludan entre el público. Ahí conocimos a Ana María Hidalgo, la madre de Geri nacida en Huesca, y descubrimos que la madre de Mel B era blanca. También nos dio la imagen más noventera de toda la videografía de Spice Girls: una clase de niños practicando karate (la madre de Emma era instructora). Ni rastro de los padres. Los hombres, claro, prácticamente no existen en el universo Spice.

Este vídeo también presentó un concepto que a las Spice Girls les encantaba y que no tenía ningún sentido: sacar a actrices interpretándolas a ellas de pequeñas, ensayando coreografías vestidas como las Spice como tantas niñas hacían en 1997, para generar la ilusión de que las chicas habían sido amigas de pequeñas. Repitieron el recurso tanto en su gira de 1998 como en la de 2007.

‘Mama’ hizo que querer a tu madre molase en un disco que también incluía frases como “qué susto, qué seco, qué polla, qué tieso”. Porque las Spice demostraron que no es excluyente. Al final del vídeo las madres se van levantando entre aplausos del público, se sobreentiende, para celebrar que esas cinco mujeres hubieran parido a las Spice Girls. El mundo sigue en deuda con ellas.

4. 2 Become 1 (1996)

A finales de los 90, los videoclips con fondos digitales a cámara rápida eran la confirmación de que el futuro había llegado. Las chicas ronroneaban esta canción sobre hacer el amor (incluyendo un recordatorio, cantado por Emma con toda su dulzura, de que hay que ponerse condón) con unos focos apuntándoles a la cara tan potentes que no se les veía la barbilla. Lo que la tecnología todavía no podía disimular eran las ojeras que tenían todas, exhaustas ya por un ritmo de trabajo insostenible.
Aquí las Spice todavía se presentan a sí mismas como chicas corrientes, así que van vestidas como funcionarias británicas en su cena de empresa: abrigos de pelito, botas altas con minifalda, cejas de pico y moños con dos mechones cayendo por la cara. Melanie C es, como siempre, la más damnificada. Aquí lleva ese peinado tan inexplicablemente de moda en la época que consistía en muchos mechones colocados en distintas direcciones, que la hermana de Hugh Grant en ‘Notting Hill’ acertó a describir como “llevo plumas de pájaro en la cabeza”. El look de Mel C es una fantasía Quechua: un plumas sin mangas verde botella, unos pantalones de cargo caquis y unas botas de montaña. Es que lleva hasta reloj. ¿Para qué demonios necesitas un reloj en un videoclip? En la mayoría de videoclips Mel C iba vestida como si nadie le hubiese avisado de que ese día grababan.
El puente de esta canción va acompañado en el vídeo de imágenes de parejas abrazadas: dos chicos, un chico negro con una chica blanca, una chica negra con una chica blanca. Quizá hoy parezca una obviedad, pero en 1996 que el grupo más famoso del mundo hiciese esto era sencillamente revolucionario.

3. Spice Up Your Life (1997)

No era fácil en absoluto inaugurar la segunda era del grupo, menos de un año después de lanzar el que en su día fue el disco debut más vendido de la historia con 23 millones de copias. Las Spice Girls apostaron por uno de los videoclips más extraños jamás rodados para una canción pop: ‘Spice Up Your Life’ era a la vez un homenaje, una sátira y una crítica del fenómeno Spice. Era una banda que parecía odiar su propio éxito.

Las chicas llegan en una nave espacial dispuestas a invadir un planeta gris, lluvioso y deshumanizado pero que en cuanto es conquistado por las Spice se vuelve… gris, lluvioso y deshumanizado. Sus habitantes parecen exhaustos, apenas se inmutan ante unas televisiones que solo emiten vídeos de las Spice Girls en bucle y parecen deprimidos en una ciudad en la que todas las vallas publicitarias (Spicesonic, Spicebucks, Spice King) venden lo mismo. Se trata de una respuesta a los que criticaron que, con más de 200 acuerdos publicitarios (más que ningún otro producto de la historia, musical o no), las Spice Girls hubiesen convertido la música pop en una excusa para el marketing capitalista. Uno se imagina que las chicas deberían estar encantadas con su dominación mundial. Pues no.

«‘Spice Up Your Life’ era a la vez un homenaje, una sátira y una crítica del fenómeno Spice. Era una banda que parecía odiar su propio éxito. Hoy pervive como uno de los videoclips más antipáticos, metaconceptuales y arrogantes jamás rodados»

Las chicas se muestran agresivas, autoritarias y cabreadas. La canción tiene base latina, pero estructura de himno militar e instrucciones precisas: “Chicas to the front” era un guiño a las riot grrrls de los 90, de quienes las Spice también tomaron prestado el lema “Girl Power”. Aquel segundo disco dejaría de lado las letras subversivas (sobre sexo, feminismo, imagen pública, autoestima o lealtad entre mujeres) y se centraría en las Spice Girls cantando sobre sí mismas. El videoclip de ‘Spice Up Your Life’ corrompe el buen rollo que propone la canción y neutraliza todo el colorido y la diversidad de la marca Spice: no había ni rastro de Ginger, Sporty, Posh, Baby y Scary y en su lugar salían cinco villanas vestidas igual cuales líderes militares. Apenas cantaban en solitario. Eran como un bloque sónico. Esto les daba un halo sobrenatural (salían surfeando por el aire, una imaginería sacada de Batman & Robin) que traicionaba todo lo que había convertido a las Spice Girls en iconos: su espontaneidad, su cercanía y sus identidades. Todo esto podría leerse en clave irónica, excepto porque el pop no puede permitirse la ironía y debe ser literal para mantener su esencia: con este vídeo las Spice Girls, consciente o inconscientemente, afearon su propio triunfo.
Hoy pervive como uno de los videoclips más antipáticos, metaconceptuales y arrogantes jamás rodados. Y uno de los ejercicios más originales e interesantes en cultura pop: la fantasía de un director, Marcus Nispel, que claramente estaba harto de las Spice Girls. Años después Mel B confesaría que el video se planificó sin consultarlas y que ellas habían pensado en una fiesta de carnaval, pero estaban demasiado cansadas para discutir una vez más con la discográfica. “No era adecuado. No creo que a ninguna de nosotras le gustase demasiado, aunque disfrutamos grabándolo. A día de hoy sigo sin entender lo que está ocurriendo la mitad del tiempo”.

2. Wannabe (1996)

Los ejecutivos de la discográfica no querían lanzar ‘Wannabe’ como primer single. Les parecía una canción caótica, atropellada y que además empezaba con dos mujeres mezclando el rap con el punk. El videoclip directamente les horrorizó. Y tiene sentido. Es un plano secuencia plagado de gazapos (Geri está permanentemente a punto de caerse) en el que cinco desconocidas vestidas con ropa barata ponen patas arriba un hotel de lujo con una actitud que, por aquel entonces, solo se les permitía a los hombres. Y precisamente por eso funcionó. Tanto el videoclip como la canción lograron algo que no ocurre casi nunca: era puro pop y, a la vez, no se parecía a nada que existiese antes.

El único referente del videoclip de ‘Wannabe’ era la propia historia de las Spice Girls. Al principio las chicas cantan el estribillo en la acera, con unos mendigos a un lado (a quienes saludan con afecto) y una familia de pijos al otro. Esto es un guiño a la campaña que el grupo había desplegado en las semanas previas a su lanzamiento: como las radios y las revistas se negaban a entrevistarlas, ellas irrumpían en sus oficinas cantando, bailando y subiéndose a las mesas. Su energía era su carta de presentación para que, antes de lanzar su primer single, ya se hubieran metido en el bolsillo a la prensa. La premisa del vídeo es una metáfora del fenómeno Spice: al colarse en el hotel (la industria del pop) cogen la lista de invitados y la tiran por los aires para a continuación poner patas arriba el sistema y acabar bailando con los invitados. Las Spice Girls eran una fiesta a la que todo el mundo estaba invitado.

La canción empezaba con un rap acapella en el que, en vez de mostrarse sumisas al amor como solían hacer las cantantes femeninas de la época, gritaban “tú, te voy a decir lo que quiero, lo que quiero de verdad”. La letra enumeraba las condiciones que un chico debía cumplir si quería salir con ellas, entroncándolas más en el discurso de Alanis Morissette que en el de Whitney Houston. No era una cuestión de provocación, sino de ponerse en valor a sí mismas. Su actitud era agresiva como la de las riot grrrls pero sin renunciar a su femineidad de chicle pop. Mel B agitaba su pelo, mucho más asalvajado que el de las mujeres negras del pop de los 90, y Mel C daba volteretas sobre la mesa mientras a un aristócrata se le caía el monóculo y unos curas se quedaban petrificados. Puede que las Spice Girls fuesen el mayor fenómeno de marketing de la historia del pop pero su anarquía, tan infantil como feminista, sí era auténtica. Para cuando la canción termina y las chicas salen pitando del hotel en un autobús de dos plantas londinense, los hombres todavía están discutiendo.

1. Say You’ll Be There (1996)

Esta era la canción que la discográfica quería como primer single. Por eso al principio se escucha la aguja de tocadiscos posándose sobre el vinilo (esa misma aguja se levanta al final de ‘If You Can’t Dance’, la última canción del disco, pero Wannabe fue tal hit que la colocaron al principio del tracklist arruinando el efecto vinilo). ‘Say You’ll Be There’ es la canción que mejor demuestra cómo las Spice Girls volvieron a poner de moda el pop tras un lustro de grunge, britpop y eurodance: aplicando referentes de la música negra al pop más comercial. De aquel primer disco canciones como ‘Love Thing’, ‘Last Time Lover’ o ‘Say You’ll Be There’ podrían perfectamente haber sido de TLC, Excepto por los estribillos. Ahí era donde las Spice simplificaban al máximo la fórmula de sus melodías para que resultasen pegadizas como un jingle publicitario.

El videoclip es, con diferencia, el más simbolista de toda la videografía de Spice Girls. Sin apenas narrativa, consigue expresar el ideario del grupo: son cinco heroínas de acción (en un momento en el que las mujeres jamás eran heroínas en el cine de acción) que se cruzan en el desierto con un maromo al que neutralizan tapándole los ojos con un sujetador, robándole el coche y atándole al techo como un trofeo. Se trata de una inversión de roles respecto al cliché de la femme fatale que siempre interrumpe el viaje de los antihéroes en las road movies como ‘Easy Rider’. El modelo tiene el aspecto de Tony Ward, exnovio de Madonna y protagonista de sus vídeos ‘Justify My Love’ y ‘Erotica’. Así, las Spice se postulaban como herederas directas de Madonna: continuaban su conquista de espacios y su actitud empoderada y la expandían.

El espíritu del vídeo de ‘Say You’ll Be There’ está inspirado en el cine de Tarantino y en el clásico de serie B exploit sobre la venganza femenina ‘Faster, Pussycat! Kill! Kill!’. Los alter egos de las chicas tienen nombre de travestis: Geri es Trixie Firecracker, Mel B es Blazin’ Bad Zula, Emma es Kung Fu Candy, Mel C es Katrina Highkick y Victoria Midnight Miss Suki. Se trata de una de las claves de la filosofía Spice: las mujeres pueden experimentar con su identidad tanto como los hombres.

‘Say You’ll Be There’ es uno de los videoclips mejor editados que existen. Se trata de un vídeo con muchísimos planos y el ritmo de marca el montaje no solo está sincronizado con el ritmo de la canción sino que lo exalta. Al final, las chicas caminan por el desierto hacia su siguiente misión, en un plano muy simple pero que por alguna razón resulta tremendamente emocionante. Eran cinco mujeres que no estaban posando para la cámara. Eran cinco mujeres que iban hacia algún lugar y, si la cámara quería continuar grabándolas, tendría que seguirlas donde ellas quisieran.

Juan Sanguino es autor de dos libros, ‘Cómo hemos cambiado‘ y ‘Generación Titanic‘, a la venta en la tienda de JENESAISPOP.

M. Ward / Think of Spring

0

M. Ward editó dos discos el año pasado. ‘Migration Stories‘ era un disco de temas originales hermoso y melancólico. Este ‘Think of Spring’ apareció el 11 de diciembre y ha de verse como un mero divertimento. Un divertimento un tanto mustio, a decir verdad.

El punto de partida era bonito y prometedor: «M. Ward reimagina el agridulce clásico de Billie Holiday ‘Lady in Satin'». ‘Lady in Satin‘ fue prácticamente lo último que grabó Holiday. El disco se publicó en 1958. Billie falleció en 1959. Supuso un fenomenal esfuerzo por demostrar que, a pesar de que su voz ya no era la de antaño, ella seguía siendo una intérprete única. Grabó el disco con temas inéditos en su repertorio y, en vez de una orquesta, la acompañaban los arreglos de cuerda de Ray Ellis. El resultado fue espectral y crepuscular. Ward explica en su página de Facebook cómo se enamoró de este disco cuando tenía 20 años. «‘Think Of Spring’ lo reimagina, filtrando las canciones y las cuerdas de ‘Lady in Satin’ a través de una única guitarra usando diferentes afinaciones y una cantidad minimalista de texturas y de manipulación en el estudio». No es novedad la adoración de Ward a este disco: ‘I’m a Fool to Want You’ cerraba, en clave instrumental, el maravilloso ‘Hold Time’, en una versión muy superior a la que aparece aquí.

Sin embargo, cuesta pensar en Billie Holiday participando en un disco tan desmayado como este ‘Think of Spring’, aun en sus momentos más bajos. El álbum original ya era moroso y arrastrado, pero este obvia la parte crepuscular y eleva lo moroso a la enésima potencia. Se hace cuesta arriba escucharlo entero. Ward deja los temas en su mínima expresión, tan sólo interpretados por su guitarra y su voz; una guitarra magnífica, pero aquí demasiado desnuda. Y su voz es acogedora y rasposa, pero no portentosa como la de Holiday. Si a eso sumamos el típico tratamiento que da Ward a su sonido, como si sonara en mono, su gusto por lo añejo… Todo eso, ay, aquí se gira en su contra.

El principio, con ‘I Get Along Without You Very Well’ agrada, porque encontramos muchas de las cosas -antes nombradas- que nos gustan de Ward; en ‘For Heaven’s Sake’ están algunas de esas filigranas emocionantes que tan bien ejecuta. Pero ya enseguida lo monocorde del asunto se impone. Es la sucesión y la acumulación lo que cansa, ya que Ward no varía ese tono lacónico en todo el disco. Aunque hay algún momento en que sube la pulsión, como en el single de presentación ‘You’ve Changed’. Y ‘All the Way’ que no aparecía en el disco original de Holiday y que se convierte en la pieza más cristalina y de mayor brío.

M. Ward siempre se ha manejado muy bien en el terreno de lo acústico, pero se le ha ido la mano esta vez. ‘Think of Spring’ es de una austeridad y languidez tal que al final casi molesta. Si se llega a aguantar es porque sus temas son realmente buenos. Pero quizás hubieran necesitado otro tratamiento. O un formato más corto, como un EP. Definitivamente, el disco no está a la altura, ni del talento como músico de M. Ward, ni de la homenajeada Billie Holiday.

Calificación: 5,5/10
Lo mejor: ‘I Get Along Without You Very Well’, ‘You’ve Changed’, ‘All the Way’
Te gustará si te gusta: El blues de los años 20-30 del siglo pasado, reivindicar a Billie Holiday
Escúchalo: el single, en Youtube

‘Glitter Up the Dark’: no hay historia del pop sin rechazo al dualismo de género

8

Ahora que la ley trans ha puesto el debate sobre la mesa como nunca antes, que figuras como La Veneno son veneradas por el mainstream, que la fluidez de género ya no es un concepto marciano para muchos, que los pronombres no binarios están cada vez más normalizados (aunque queda camino por recorrer) y que el movimiento transexcluyente se hace cada vez más visible precisamente por todas estas razones, es importante recordar que ningún debate relacionado con la identidad y la expresión de género que se dé hoy en día es una invención del siglo XXI.

La escritora Sasha Geffen, conocida por su trabajo en Pitchfork o The Nation, ha publicado este 2020 que acaba de terminar un interesantísimo libro que repasa la historia de la expresión de género en la música pop, y que no se ciñe exclusivamente a artistas LGBTQ+… naturalmente porque la voluntad de «trascender el género» nunca lo ha hecho (los hombres cis heterosexuales que practican «cross dressing» siempre han estado aquí). La gran reflexión que deja ‘Glitter Up the Dark: How Pop Music Broke the Gender Binary’ es que, históricamente, la música ha proporcionado el espacio idóneo para que los artistas se expresen tal cual son sin miedo a ser juzgados, en primer lugar porque la voz separada del cuerpo ya no cuenta con una identidad física que politizar; en segundo porque la música «permanece en el ámbito de la fantasía»: siempre puedes estar interpretando a un personaje, aunque ese personaje seas tú mismo.

Para entender cuán lejos llega la lucha contra el dualismo de género en la música popular impuesto por el patriarcado, el primer capítulo de ‘Glitter Up the Dark’ está dedicado nada menos que a los Beatles, un grupo que revirtió la «masculinidad tradicional» de Elvis Presley para optar por una más refinada, más femenina; y que se puso en el foco de las miradas hambrientas de sus seguidoras, sin dominarlas. Sin embargo, el libro va mucho más lejos en el tiempo para recordar lo que tantos titulares de Facebook han descubierto recientemente a las nuevas generaciones, por ejemplo, que en los años 30 existió una guitarrista lesbiana llamada Sister Rosettha Thorpe sin la cual el rock ‘n roll no habría nacido; que en los 20 hubo una estrella del blues queer llamada Ma Rainey que dedicó una canción a las «bolleras» de su tiempo, que la figura de Maxine Feldman es esencial para entender la visibilización lésbica en el folk de los 60 o que, más allá de la música, sociedades previas al «colonialismo cristiano» como la amerindia norteamericana admiten un tercer género no binario, el dos espíritus.

‘Glitter Up the Dark’ no sirve solo para reivindicar el activismo de Arca como mujer transgénero o de Janelle Monáe como mujer bisexual, sino también para recordar que las voces aniñadas de los Castrati o de Michael Jackson representaban una subversión del género; que Kurt Cobain era lo que hoy se conoce como pansexual, que Buzzcocks escribían «canciones bisexuales», que Iggy Pop ha basado su carrera en burlarse de la masculinidad tradicional y que incluso se puede hablar de «cirugía reconstructiva» para describir el método de producción del hip-hop, un género históricamente «hetero», pues hasta hace muy poco era impensable que raperos como Tyler, the Creator hablaran abiertamente de su homosexualidad. Geffen se propone revisar el mito de David Bowie señalando que el británico copió descaradamente a la cantante trans Jayne County: no era tan original lo que hacía, aunque a ojos del público mainstream fuera revolucionario. En cuanto a Harry Styles… es broma, el libro no habla de él.

La tesis de ‘Glitter Up the Dark’ es que es absolutamente imposible entender la historia de la música popular anglosajona (no, por aquí no encontrarás mencionado a Miguel de Molina ni a La Prohibida) desde principios del siglo XX hasta hoy sin hablar del rechazo al «esencialismo de género». El libro no se deja a casi nadie en el tintero: el deseo sáfico de Prince, una persona que amaba a las mujeres hasta el punto de querer transformarse en ellas, como de hecho hizo a través de su proyecto Camille, ocupa una buena porción del texto con razón, pero también hay espacio para indagar en la música industrial de Throbbing Gristle, que nace como crítica a la dictadura del patriarcado, o en las innovaciones electrónicas de Wendy Carlos, Pauline Oliveros o Laurie Anderson… tanto como para explorar la figura cyborg de Klaus Nomi, la masculinidad geométrica de Grace Jones o la homosexualidad torturada de Morrissey, hasta llegar al transhumanismo de artistas como SOPHIE o Grimes.

Escritora incisiva a la par que accesible, y en numerosos momentos muy divertida, Geffen ofrece en ‘Glitter Up the Dark’ un texto ágil y bien documentado que cualquier persona interesada en la teoría queer y de género y por supuesto la música pop no debería perderse.

Confeti de Odio y Tomasito aplazan conciertos por el temporal; Toundra suspenden

0

Aunque no lo parezca, hay conciertos en la capital, respetándose las medidas de seguridad, pero los que se celebraban este fin de semana lógicamente ha sido imposible realizarlos debido al temporal. Filomena ha provocado que el concierto de Confeti de Odio que tenía que realizarse este fin de semana en el Teatro Reina Victoria pase al sábado 6 de marzo. Por su parte, el show de Tomasito en el Teatro La Latina pasa al sábado 23 de enero.

Os recordamos que Madrid Brillante, con la colaboración de JNSP, se celebra los fines de semana a mediodía en estos dos espacios de la capital y que también acogerá próximamente sets de La Bien Querida, Rigoberta Bandini, Baiuca, Mujeres, Los Punsetes, Triángulo de Amor Bizarro o Putochinomaricón, en muchos casos con las localidades agotadas. Más información, aquí.

Por otro lado, los artistas de Madrid tampoco pueden trasladarse fuera de la ciudad, por lo que los conciertos de Toundra en Bilbao tampoco han podido realizarse. En este caso, se devolverá el dinero, como informa Mondosonoro.

Lo que podremos ver en ‘Cachitos de hierro y cromo’ este año

2

Tras arrasar en Nochevieja con un 13% de share, casi un milagro para La 2, ‘Cachitos’ vuelve este lunes 11 de enero con una novena temporada. A partir de las 22.00 Virginia Díaz volverá a conducir este espacio que recupera imágenes de archivo de RTVE.

El primer programa será ‘Pop y risas’, protagonizado por artistas que se han dedicado tanto al mundo de la música como al mundo del humor. Será ocasión de recordar a personajes como La Trinca, Rodolfo Chikilicuatre, Los Inhumanos, Cañita Brava, Lina Morgan o Andrés Pajares.

La nota de prensa de RTVE anticipa de qué tratarán los programas que se podrán ver en semanas venideras, con temas tan apetecibles como la incorrección política o la copla: «en las próximas semanas, abordará temas tan dispares como ‘Incorrecto’, o las canciones que hoy no pasarían el filtro de la corrección política; ‘Sex symbol’, con los artistas más deseados de la música; o programas estrictamente musicales como ‘Copla’ y las ‘Otras movidas'».

Además, se anuncia la emisión número 100, que será un especial sobre los programas musicales de RTVE reunidos en una particular ‘Telepedia’. ‘Cachitos de hierro y cromo’ está dirigido por Arantxa Soroa, con guion de Pablo G. Batista, realización de David Ruiz y producción ejecutiva de Josep Parés.

‘Too Many Drugs’ es el verdadero viral de Rigoberta Bandini

11

Rigoberta Bandini nos ha conquistado durante los últimos meses con canciones como ‘In Spain We Called It Soledad‘, ‘Fiesta‘ o incluso una versión de Mocedades. Escogimos la primera para el listado de mejores canciones de 2020 y durante semanas fue su canción más escuchada en las plataformas, pero ‘Too Many Drugs’, que en realidad es anterior, es vuestra favorita y ha vuelto a tomar la delantera ya con 1,3 millones de streamings en Spotify y el apoyo -ahora sí- de varias playlists multitudinarias. Es hoy nuestra «Canción del Día».

‘Too Many Drugs’ es un medio tiempo de cierto tono poético y reflexivo que anticipaba el buen uso que la artista catalana hace del Spanglish: «too many drugs / muy poco espíritu» es su lema, en medio de un texto que afronta tristemente una crisis personal («me voy / sigo el camino y con mi ego ya veré cómo lo haré»), con un punto ciertamente espiritual: «y es que yo, siempre intentando entender / Cosas que tienen que ver con el ser / Y es que yo, siempre intentando soñar / Y al final todo reside en mirar / Que dentro yo tengo un palacio real / Lleno de cuartos donde patinar».

Lo espiritual se transforma en espirituoso, cuando la producción modifica el tempo para tratar de convertirse en una cumbia, y Rigoberta Bandini recita un texto con acento colombiano. Es un indicio de la locura que después veríamos en ‘In Spain We Called It Soledad’ y que se retrata también en el directo que recientemente se ha visto en Youtube para el Museo Thyssen al término de la siguiente actuación subida a Youtube. Un anticipo de lo que podrá verse el día 23 de enero en el ciclo Madrid Brillante de Madrid: para entonces Filomena ya será historia.

Aunque el público parece tener claro de qué va el tema en cuanto al consumo de drogas, Rigoberta Bandini ha apuntado hacia otros lados en diversas entrevistas. En Mondosonoro apelaba más bien a la espiritualidad: «Estamos muy cojos de espíritu. Cuando escucho música de los sesenta o setenta, la veo muy emotiva. Y ahora la consideramos cursi. Y creo que para el alma era mejor, no quiero ponerme yo cursi, precisamente, pero toda la generación actual solo habla de cosas como culos y drogas, y eso no es natural a nuestra existencia. La tristeza lo es. Hay algo como de ser más normales que creo que se agradece. Es tanto la eficiencia que yo creo que la gente agradece igual música más emotiva. Como lo era en su momento Mocedades o The Beatles. Yo le pongo los Beatles al peque (NdE: al bebé que acaba de tener) por la mañana y me sonríe. Al final todo tan “dark” me genera ansiedad».

Diari de Barcelona planteaba si la canción hablaba en realidad de la adicción a las redes sociales, y esta era su respuesta: «El año pasado tuve mucho contacto con la meditación y con escucharme un poco más a mí misma y se abrió esta pequeña puerta hacia mi interior, aunque suene muy cursi, que me dio mucha serenidad, mucha felicidad, muchísima menos necesidad de cosas externas a mí. Es cierto que el mundo de las redes sociales asusta. Yo soy la primera y creo que el 90% de las personas de mi generación, y de todas, estamos enganchados. Debemos asumir que estamos un poco enfermos y tenemos que empezar a poner pequeños límites. Yo tengo una mierda de temporizador que te pone el iPhone que sólo me deja 45 minutos al día».

Lo mejor del mes:

Fotos que deja Filomena: Paco León en calzoncillos, Crepus tirado en Plaza Mayor…

65

La borrasca Filomena está dejando un temporal de frío intenso, lluvia, viento, mala mar y nieve en toda España con la excepción de Melilla. Las ciudades de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Toledo y Valencia se encuentran en alerta roja por nieve, el temporal está dejando «registros históricos»… y lo peor está por llegar. Mientras ha sido posible salir a la calle para celebrar las nevadas, las celebridades le han dado la bienvenida de diferentes maneras.

Paco León, en calzoncillos

Siempre propenso a desnudarse, Paco León no ha perdido la oportunidad ni bajo cero. Veremos si se atreve el lunes, cuando se esperan 12 grados menos.

Joe Crepúsculo en la Plaza Mayor

Escenario de conciertos durante los fastos de San Isidro, la Plaza Mayor de Madrid es uno de los espacios más visitados por turistas buscando «a relaxing cup of coffee». También ha sido el escenario escogido por Joe Crepúsculo para rebozarse por el suelo.

El examen de Lucía Etxebarría

Lucía Etxebarría ha deseado que hayan sacado a los niños de Cañada del Real, al tiempo que ha contado el frío que ha pasado por la congelación de cañerías. Todo esto le ha pasado el día que tenía que hacer un examen de neuropsicología.

L Kan en Gran Vía

No han sido pocos los usuarios que han compartido imágenes de gente esquiando por la mismísima Gran Vía. Por allí también han hecho noche -bueno, un ratito- dos miembros de L Kan, hablando también de una de las muchas «ramas asesinas» que esta noche han caído en la capital, y ojo, seguirán cayendo en las próximas horas.

Amatria tira bolas de nieve

El autor de ‘Un disco’ reside en Toledo con su pareja y su hija, con la que se ha fotografiado tirando bolas de nieve. La capital de Castilla-La Mancha es una de las ciudades más afectadas por la borrasca.

El panorama de Alondra Bentley

Una de las imágenes más bonitas que han subido los artistas durante el paso de Filomena por España es la de Alondra Bentley. La autora de ‘Solar System‘ posa junto a su criatura en esta preciosa instantánea que, ya sugiere alguien, podría ser la «portada de su siguiente vinilo».

El año según Fernando Alfaro

2021 ha empezado bien, pero pronto se ha torcido, un poco como el muñeco de nieve que Fernando Alfaro ha mostrado en su cuenta de Instagram. El que debía ser un bonito recuerdo de la nevada se ha convertido en esta cosa a la que a duras penas percibimos un par de ojos y brazos. ¿Es de su creación? Alfaro, al menos, se reconoce «superado por los acontecimientos».

El selfie de María Rodés

La autora de ‘Lilith‘, uno de los mejores discos de 2020, ha empezado el año en Cuenca, y después se ha dirigido al pequeño municipio madrileño de Cercedilla, donde se ha sacado este selfie «tocando la nieve».

Carmona y Vicente, como si fuera verano

Los locutores de ‘Hoy empieza todo’ de Radio 3 hacen como que Filomena es producto de nuestra imaginación colectiva y salen a la calle menos abrigados que un gato esfinge. «Hawái es un sentado de ánimo», dicen.

Alaska, de escapada

La vocalista de Fangoria se ha trasladado a la residencia de Bibiana Fernánez a las afueras de Madrid, totalmente nevada, para «escribir y estudiar guiones». La artista espera que la casa no la «convierta en Jack Torrance en el Overlook, que la cosa se está poniendo un poquito El Resplandor».

Alberto Caffeina, en la mejor compañía

Poco más que añadir: el cantante de Miss Caffeina y sus perritos se llevan como recuerdo de la borrasca esta imagen de ellos juntos. Una ternura.

La casa del árbol de Maren

No, no solo ha nevado en Madrid: también en Vizcaya ha caído considerablemente la nieve y Maren, que está ahí confinada, ha aprovechado el temporal para visitar las cabañas de los árboles de Zeanuri. En el post, la autora de ‘La estación espacial de Teruel‘ reflexiona sobre los sueños porque de pequeña «soñaba con tener una casa en un árbol».

Vega, confinada en la nieve

Otra artista confinada en estos momentos -o, al menos, hasta que publicó este post en Instagram- es Vega. La autora de ‘La reina pez’ se encuentra en Torrelodones y deja la siguiente observación sobre la situación: «Confinados y a este paso enterrados en nieve. Mu bonito, peroooo… estoy segura de que mañana me voy a estar acordando del sketch de Goma Espuma del cubano y la nieve».

Simplemente, Karina

Por último, Karina, la última estrella de Instagram, pasea por la nieve de Madrid con su abrigo de piel para recordarnos que el frío es bueno para la piel (la humana). En cierto momento del vídeo parece que a la intérprete de ‘El baúl de los recuerdos’ le va a dar un ataque de hipotermia pero todo bien: abrigo y mascarilla la protegen.

James Blake / Covers

4

James Blake cerraba el año con un EP de versiones en el que interpreta, al piano, composiciones de Billie Eilish, Joy Division, Stevie Wonder, Frank Ocean, Roberta Flack y Beyoncé. Son versiones que Blake improvisó al piano durante el confinamiento, a petición de sus seguidores, y que emitió a través de Instagram Live, pero que luego ha considerado demasiado buenas para que quedasen en el olvido, para que desaparecieran para siempre como un «story».

El contenido de ‘Covers’ contrasta con el hallado en el último EP de material original editado por el británico, un ‘Before‘ influido por la música de baile. Los únicos protagonistas de ‘Covers’ son Blake y su piano: aquí no hay teclados, ni bases rítmicas, ni distorsiones vocales, ni siquiera orquestaciones que nos distraigan de lo verdaderamente importante: las melodías y las interpretaciones.

La fórmula de las versiones ha interesado siempre a Blake: su primer disco se presentó con una cover de ‘Limit to Your Love’ de Feist, canción que aún hay quien sigue descubriendo no es original del británico, y la versión de lujo de aquel disco incluía otra de Joni Mitchell. De ‘Vincent’ de Don McLean a ‘Come as You Are’ de Nirvana, las canciones ajenas que han pasado por manos de Blake son muchas y variadas, a las que ahora se suman estas seis grabaciones en las que el autor de ‘Assume Form‘ se crece como vocalista melódico, con tics que pueden no gustarle a todo el mundo, pero que le hacen ser quien es.

Es especialmente emocionante la interpretación que realiza Blake de ‘Never Dreamed You’d Leave in Summer’ de Stevie Wonder. Blake opta por una actuación vocal más frágil y delicada, no tan dramática y centrada en el melisma, y hace sonar la melodía de Stevie como si fuera nueva. Da ganas de que la digitalice como hizo con ‘Limit to Your Love’. Al contrario, Blake le quita la capa digital a ‘when the party’s over’ de Billie Eilish para poner toda su atención en alcanzar el agudo imposible de su estribillo. Le queda una lectura francamente conmovedora.

La mayor curiosidad de ‘Covers’ no son los streamings multimillonarios obtenidos por su bonita versión de ‘Godpseed’ de Frank Ocean, sino que el artista consigue que ‘OTHERSIDE’ de Beyoncé -aquí ‘When We’re Older’- suene más lúgubre incluso que su lectura de ‘Atmosphere’ de Joy Division. Los autocoros presentes en este tema son espeluznantes. A veces, las notas más graves y trémulas de la voz de Blake le hacen sonar como si hubiera incorporado sus típicos drones electrónicos a la grabación: sucede en su cover de ‘First Time I Ever Saw Your Face’ de Roberta Flack. Pero no: esto va de Blake y su piano y nada más.

Calificación: 6,9/10
Lo mejor: ‘when the party’s over’, ‘Never Dreamed You’d Leave in Summer’
Te gustará si te gusta: escuchar las canciones pop reducidas a su mínima expresión
Youtube: vídeo de ‘Godpseed’

Eartheater abre el ataúd y resucita en ‘How To Fight’

5

Nuestro Disco de la Semana, ‘Phoenix: Flames Are Dew Upon My Skin‘, contiene dos singles destacados: ‘Below the Clavicle’ y ‘How to Fight’. Este último es especialmente significativo, pues su vídeo parece el «cómo se hizo» de la icónica portada del álbum de bengalas en el culo, y es hoy nuestra «Canción del Día».

Si el disco usa imágenes geológicas como la lava y las placas tectónicas, esta canción es más bien «biológica». Alexandra Drewchin comienza diciendo que ha saboreado «el metal de su propia sangre y aprendido a disfrutarlo», que ha sentido «el cuchillo del amor diseccionando cada vena y vaso sanguíneo». Pero detrás de esta «disección» hay un espíritu de supervivencia retratado en el mismo título de la canción.

Presume el estribillo de ‘How to Fight’ de «saber pelear, joder, morir y resucitar el orgullo», si bien hay que apuntar que con dicho orgullo, renace la propia Eartheater. Y es que entre arreglos acústicos, rasgueos y maneras alternativas de retorcer una guitarra, lo mejor de la canción es ese sonido de ultratumba que se repite cíclicamente. ¿Es la puerta del infierno abriéndose o cerrándose? ¿Son las puertas de madera en una película de miedo? ¿Acaso el ataúd del que resurge nuestro orgullo?

El vídeo es un WTF a la altura, con cuerpos semidesnudos emergiendo entre las piernas, y otras imágenes de contorsionismo medio sexual que encantarán a los seguidores de Arca, Xiu Xiu, Marilyn Manson y el Marqués de Sade.

Lo mejor del mes:

BTS pulverizan al resto de artistas en la lista de discos más vendidos de 2020

28

A BTS pertenece no solo el disco más vendido de 2020 en todo el mundo, sino también el 2º. ‘Map of the Soul: 7’ ha despachado 6,5 millones de copias, siendo el lanzamiento más vendido de todo el año, mientras que ‘BE’ -editado en noviembre- aparece en el número 2 con 3,4 millones de unidades. Así lo estima Mediatraffic, el portal alemán que lleva décadas anticipándose meses a las cifras de IFPI con escaso margen de error.

La mayoría de copias de BTS son vendidas en Corea del Sur, donde la banda está acostumbrada a batir récords, pero también es destacable su aceptación en Europa e incluso Estados Unidos, como de todos es sabido.

En el puesto 3 encontramos ‘Fine Line’ de Harry Styles con 3,3 millones de copias, a lo que hay que sumar lo que vendía a finales de 2019. También hay que destacar el éxito de ‘Shoot for the Stars, Aim for the Moon’ de Pop Smoke, el 4º álbum más vendido de 2020. Y en el 5º puesto encontramos a la primera artista femenina, Taylor Swift, con ‘folklore’, que ha superado a The Weeknd con ‘After Hours’ por muy poco, habiendo salido después.

Llama la atención que Dua Lipa haya quedado fuera del top 10 con el disco del año ‘Future Nostalgia’ (puesto 14 con 2,1 millones de copias), si bien hay que recordar que este álbum se editó en plena pandemia con las tiendas de discos cerradas a cal y canto en casi todo Occidente, perdiendo parte de su “momentum” en cuanto a edición física.

Rondan el top 20 ‘Changes’ de Justin Bieber y ‘Chromatica’ de Lady Gaga, ambos algo por debajo de las expectativas si recordamos las cifras espectaculares de ‘Purpose’ y ‘Ha nacido una estrella’ (ambos por encima de los 6 millones de unidades); y también la modesta posición de Bad Bunny con ‘YHLQMDLG’ (top 23), perjudicado por sus ventas testimoniales (hay una cassettte y el disco está en iTunes, pero no hay CD). Sus streamings millonarios no equivalen a muchísimo más de 1,6 millones de copias del álbum vendidas. Mucho menos ruido ha hecho, vendiendo casi lo mismo, ‘Manic’ de Halsey (top 30), otro de los mejores discos de 2020.

Aparecen en el top 40 de Mediatraffic un gran número de discos publicados en años anteriores, comenzando por ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ de Billie Eilish, que resiste en el top 7 anual tras haber sido el álbum más vendido del año pasado; ‘Hollywood’s Bleeding’ de Post Malone (top 8); ‘Astroworld’ de Travis Scott aún en el número 28; ‘Lover’ de Taylor Swift (número 31), y aún “Divide” de Ed Sheeran (número 34).

Por último, destacar que el streaming maquilla algo las cifras y ahora hay que vender o conseguir la cifra equivalente a 1,1 millones de copias para llegar al top 40 anual de Mediatraffic, a diferencia de lo que ocurría hace un lustro. Esta cifra de corte deja fuera del top 40 a Ariana Grande, que rebasará esa cifra en breve, pues su disco apenas lleva un mes en el mercado.

1.-BTS / Map of the Soul 7
2.-BTS / BE
3.-Harry Styles / Fine Line
4.-Pop Smoke / Shoot for the Stars, Aim for the Moon
5.-Taylor Swift / Folklore
6.-The Weeknd / After Hours
7.-Billie Eilish / When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
8.-Post Malone / Hollywood’s Bleeding
9.-Juice WRLD / Legends Never Die
10.-Lil Baby / My Turn

El sello Mexican Summer deja de trabajar con Ariel Pink por apoyar esta semana a Trump

16

El sello Mexican Summer, que trabaja con artistas como Cate Le Bon, Connan Mockasin y Jessica Pratt, ha comunicado que va a dejar de trabajar con Ariel Pink. Sin duda el artista era uno de sus fichajes estrella, pero «debido a los últimos hechos», esto va a dejar de ser así, como comunican en Twitter. Se desconoce qué va a pasar con la edición de unas rarezas que había previstas para el día 29 de enero, según informa Pitchfork. Ariel Pink ha sido visto esta semana en la manifestación que terminaba por invadir el Capitolio en apoyo a Trump, negando la victoria de Joe Biden en las urnas. Se desconoce exactamente la visión de John Maus, que le acompañaba en algunas fotos.

Ariel Pink ha sido uno de los artistas más queridos por la prensa especializada alternativa gracias a la gran aceptación crítica de discos como ‘Before Today‘, ‘Mature Themes‘ o ‘pom pom‘. Presuntamente junto a John Maus, también muy respetado por álbumes tan aclamados como ‘We Must Become the Pitiless Censors of Ourselves‘, estuvo este miércoles de cuerpo presente en la manifestación a favor de Trump que tenía lugar frente a la Casa Blanca antes del asalto al Capitolio, para sorpresa de sus seguidores.

Ante la confusión generalizada por su participación en dicha manifestación, Ariel Pink ha sido tajante al confirmar que acudió a ella para «mostrar su apoyo pacífico» a Trump, si bien ha aclarado que no formó parte de la turba posterior que ha terminado con varios muertos y numerosos heridos para horror del mundo. «Fui al mítin y después volví a mi hotel a echarme una siesta» han sido las palabras que el autor de ‘Dayzed Inn Daydreams’ ha respondido a un usuario de Twitter que le cuestionaba por su participación en el mitin.

En cuanto a John Maus, circula por Twitter un vídeo en el que puede vérsele señalar a la multitud congregada frente a la Casa Blanca, y que ha dejado estupefactos a sus seguidores. Según Pitchfork, la persona que le graba es la cineasta Alex Lee Moyer, quien se encontraba con Ariel Pink y John Maus en Washington D.C. para trabajar en un «proyecto no relacionado» con la manifestación. John Maus no ha aclarado si su presencia en el mitin se debe a que apoya a Trump, pero sí ha publicado en su cuenta de Twitter un enlace que dirige a un viejo texto publicado en 1939 en el que el Papa condena el nacionalismo de la Alemania nazi.

Viejos amigos, pues de hecho llegaron a estudiar juntos, Ariel Pink y John Maus han llegado a colaborar en lo musical, en la banda sonora de una película sobre los incels dirigida por la mencionada cineasta. Cuando, hace unos años, Grimes llamaba «misógino» a Pink por sus palabras sobre el trabajo reciente de Madonna, Maus salía en defensa del autor de ‘Round and Round’ declarando que Pink no podía ser tal cosa porque se identifica como «mujer nacida hombre». Los fans de Maus recuerdan ahora que él ha llegado a publicar una canción llamada «asesino de la pasma».