Inicio Blog Página 653

Bad Gyal no se plantea apearse de las listas de éxitos: ‘Tú eres un bom bom’, con Kafu Banton, apunta a hit «disfrutón»

22

Es obvio que Bad Gyal le ha debido coger el gusto a las listas de éxito tras su primer número 1 en España con ‘Alocao‘, single junto a Omar Montes, y el número 2 alcanzado, ya en solitario, con ‘Zorra‘. Ahora se postula para volver a luchar por una buena entrada en la lista de singles con un tema que, aunque es un remix, está hecho a su medida. Se trata de ‘Tú eres un bom bom’, tema que el MC panameño Kafu Banton publicara meses atrás de manera independiente que enamoró inmediatamente a Alba Farelo.

«Se me quedó enganchada», dice gráficamente en la nota de prensa. «Todo el rato la ponía, no podía parar de escucharla. Vi que los productores eran DJ Blass y Mista Greenzz, y como ya había tenido el placer de trabajar con ellos, les dije que me gustaría montarme en el Remix. Y fue fácil. Después, El Guincho se encargó de hacer una nueva estructura y trabajó en la producción del remix. Junto a él, Fake Guido y Pau Riutort grabamos mi parte y nos encargamos de que quedara integrada dentro de la canción». Esta nueva versión es editada ahora por Universal Music a través del subsello Aftercluv (por el que fichó Bad Gyal tiempo atrás). El resultado es un dembow duro con efluvios jamaicanos en las guitarras, en el que Farelo aporta sus propios versos sobre gustarse como una mujer que llama la atención allá donde va.

Bad Gyal se veía afectada de lleno por el estado de alarma y se veía obligada a cancelar la extensa gira por salas españolas que preveía desarrollar durante el pasado mes de marzo, junto a otras fechas internacionales. Pero, salvo cambios, sí se mantiene su presencia en festivales como Río Babel y, por supuesto, su apuesta por un recinto como el Sant Jordi Club de Barcelona –el aforo más grande que haya afrontado nunca antes como artista principal– para cerrar su gira 2020 el próximo mes de noviembre.

Charli XCX demuestra con ‘forever’ que lo de su nuevo disco no es ninguna broma

17

¿Creías que lo del disco grabado durante el confinamiento por Charli XCX podría ser una anécdota? Pues hoy nos ha demostrado que nada más lejos de la realidad y que, de hecho, ‘How I’m Feeling Now’ –ese es su título– podría llegar a ser un dignísimo volumen en su discografía. Lo ha hecho lanzando tal que ya su primer single, ‘forever’, una canción fantástica que denota la genialidad y el estado de gracia de Aitchison tras la edición el pasado año de ‘Charli‘.

Creada en unos días con la colaboración de BJ Burton (Bon Iver, Miley Cyrus) y A.G. Cook de PC Music, ‘forever’ es una montaña rusa de producción, un medio tiempo repleto de giros sorprendentes que van de lo abstracto a lo bailable, de lo sucio a lo cristalino, presidido por una melodía preciosa y una letra de amor eterno («Siempre te querré / Te amaré siempre / incluso cuando no estemos juntos») dedicada a su actual pareja, Huck Kwong, con el que está pasando la cuarentena por el Covid-19 en su casa de Los Ángeles y que ha hecho la fotografía de la portada del single. Portada que ha sido realizada por Seth Bogart, pero que también ha contado con versiones de, por ejemplo, Caroline Polachek.

Esto da cuenta de la inmediatez y libertad del proceso creativo que está empleando Charli para construir ‘How I’m Feeling Now’, del que además podemos ser testigos a través de su Instagram, donde está publicando sus sesiones, charlas con artistas invitados, aportaciones de amigos y fans, etcétera. Si esto sigue así, lo de que este disco vea la luz el 15 de mayo parece más que un deseo o una utopía. Y además, podría ser otra gran obra de pop contemporáneo.

Fuerza nueva (Los Planetas & Niño de Elche) recuperan el origen musulmán del himno nacional español en ‘El sol’

8

Pese a las circunstancias actuales, Fuerza nueva, el proyecto que une a Los Planetas y Niño de Elche, se marcan una reaparición en pleno Viernes Santo –una fiesta señalada, como a ellos les gusta–. Y lo hacen nada menos que con ‘El sol’, que no es otra cosa que una reinterpretación del himno nacional de España. Pero, con su acidez habitual, lo hacen recuperando el origen musulmán de la también conocida como Marcha de Granaderos. Así lo relata el ideólogo e investigador Pedro G. Romero –»aparato y concepto» son sus funciones exactas en el grupo–:

«No es nada novedoso afirmar la procedencia musulmana del oficial himno nacional. El chinta, marcha real o marcha de granaderos que suena cada vez que se encierra un paso de Semana Santa pues, nada de dar al César lo que es del César, la marcha se le toca a Cristo y a María porque ellos son también Rey y Reina; y si el mayor honor fuera el Himno de Riego pues se encerraría con eso de Sí las monjas y frailes supieran la paliza que le vamos a dar. No es que se trate de una evolución o préstamo directo de una melodía o falseta o tonada en otra, no se trata de una progresión darwiniana. El aficionao, a menudo, piensa que en esto de la música la evolución es algo así como un pescado al que le salen patitas y abandona el agua y se hace anfibio y así el viejo fandango se hace nueva soleá, por poner un ejemplo. O como en esos árboles genealógicos de los cantes que ilustran las paredes de las peñas flamencas, verdadero monumento al abuelo de los Machado introductor del darwinismo en la ciencia española. Pues no, por más que pese a nuestro Jota que ha avanzado una interesante teoría. En el gran fresco de las músicas populares de guitarra, a uno y otro lado del Atlántico Negro, desde Ziryab a los Sonic Youth pasando por Chuck Berry, Miguel Matamoros y Joao Gilberto, todo se constituye como variaciones, ramas de un mismo árbol. En realidad el modelo biológico darwinista es demasiado teleológico, por ser exacto con la palabreja. Pasa igual con estas notas del himno nacional que pueden escucharse también en las nubas andalusíes que siguen interpretándose en el norte de África, desde Túnez hasta Marruecos, ahí suenan dando luz sobre la sura 091 del Corán, intitulada El sol. Es verdad que encontramos esta forma en un himno mariano que parece compuesto por el rey Alfonso X, el sabio, y que parece una cristianización del común acerbo andalusí, que, sin duda, sonaba ya en la rica tradición mozárabe. Pero no se trata de eso, de una cadena de legitimizaciones, de Alá a María, de Alfonso X el Sabio a Alfonso XIII, que hizo de la marcha de granaderos el oficioso himno nacional. No debemos entenderlo así, entre otras cosas porque más que evolución podría hablarse también de degeneración. No, lo admirable es como estas notas encadenadas aparecen, desaparecen y reaparecen en un tiempo discontinuo, unas veces en una predica y otras en el servicio militar. Lo que nuestros fuerza nueva hacen es eso, dar constancia de la supervivencia de esas formas, lo que Aby Warburg llamó con acierto pathosformel y Federico García Lorca nombró como duende. Admiremos ese común acerbo. No es que los árabes formaran durante ocho siglos diversos reinos en nuestra Península Ibérica ni que Marruecos, Argelia o Túnez sean nuestros vecinos del sur, no es solamente eso. Es que lo árabe, lo musulmán, lo moro, como queramos llamarlo nos atañe por que nos constituye, es cosa nuestra, nos conforma. Me encantaría ver a Los Planetas con Niño de Elche tocando este tema en cualquier cafetín de Tánger o Tetuán del mismo modo que lo harían en Granada o Elche».

Con portada rojigualda realizada por Javier Aramburu –»Ministro de ilustración pública y propaganda»–, ‘El sol’ será editado por Fuerza nueva como un 7″ con otro tema inédito, ‘La rosa’ en su cara B con motivo del Record Store Day… cuando eso pueda celebrarse, que imaginamos será en el momento en que se reabran las tiendas de discos. Será un apéndice a ‘Fuerza nueva‘, el gran disco que el grupo publicó el año pasado y planeaba presentar este 2020 en salas y festivales de todo el país. Por el momento, siguen en pie sus fechas de este verano: 18 de julio en el FIB de Benicássim, 25 de julio en Atlantic Fest de Vilagarcía de Arousa, y 21 de agosto en Concert Music Fest, en Sancti Petri (Cádiz).

Sidonie nos presentan a Abba, protagonista de su nuevo disco y novela, no exactamente relacionados con el grupo sueco

6

Cuando supimos que el nuevo álbum de Sidonie se titularía ‘El regreso de Abba’ enseguida se nos ocurrió que quizá el trío barcelonés, paradigma del indie pop festivalero en nuestro país, rendiría homenaje en él al celebérrimo grupo sueco, artífices de tantos éxitos en los 70 y 80. Pero resulta que no, que Abba Chavanel es el nombre de la mujer que protagoniza la novela que el propio Marc Ros, cantante y guitarrista del grupo, planea publicar simultáneamente con ese disco y que están íntimamente relacionados. «El libro de Marc y el disco de Sidonie son una misma cosa. Uno empieza donde el otro acaba», explica la nota de prensa. [Foto: Mónica Figueras.]

Lamentablemente, uno y otro tendrán que esperar para ver la luz más de lo esperado, puesto que la grabación de sus canciones hubo de ser interrumpida al declararse el estado de alarma. Pero sí pudieron terminar una canción titulada ‘Me llamo Abba’, que ahora es lanzada como avance de esta singular obra doble en la carrera de los barceloneses. En ella interpreta a Abba la artista anglo-danesa criada en Lanzarote Kimberley Tell, una de nuestras apuestas en el pop nacional para este año 2020, que últimamente ha publicado las fantásticas ‘Trihte‘ y ‘Alégrame‘, además de una curiosa versión de ‘Hoy no me pudo levantar’ de Mecano.

Presentada con un vídeo filmado principalmente en la costa de Cadaqués y producida como es ya habitual por Santos & Fluren, ‘Me llamo Abba’ no es un tema tan facilón como ‘Carreteras infinitas’ o ‘El peor grupo del mundo’ –singles de su último álbum–, sino una canción guitarrera e incisiva, con arreglos suntuosos de bajo y percusiones, en el que la voz de Tell en francés ofrece un contrapunto sensual e interesante. En cuanto a su letra, Sidonie ven un paralelismo oculto con la dramática situación actual en el mundo, dando una visión de esperanza en versos como «Aunque me cortaras una extremidad / me crecería justo en el mismo lugar. / Soy la lagartija y la estrella de mar / me regenero siempre que me vuelves a cortar. / Buenos días tristeza, no me das miedo. / Escucha y calla, yo me llamo Abba».

Biznaga: «El Ministro de Cultura tiene que prestar más atención a la industria musical, un sector tremendamente precario»

4

Biznaga acaban de superarse con probablemente el mejor disco de su carrera, un disco de punk conceptual llamado ‘Gran Pantalla‘ en el que los madrileños cuestionan el capitalismo a través de dos temas centrales, la tecnología y la esclavitud a esta y a las redes sociales. ‘Gran Pantalla’ ha sido top 5 en España y es DISCO RECOMENDADO en nuestro site, por lo que hemos querido hablar sobre él con sus autores. En concreto Jorge Navarro, letrista y bajista de Biznaga -en realidad malagueño-, nos contesta unas preguntas vía mail sobre la idea de este trabajo conceptual y sobre algunas de sus pistas destacadas, así como sobre la situación actual que está viviendo la industria musical debido al coronavirus.

¿Qué tal lleváis la cuarentena?
Como Bill Murray en’ Atrapado en el tiempo’ todo el rato.

‘Gran Pantalla’ ha sido top 5 en España. ¿Cuál fue vuestra reacción al enteraros?
De alegría y sorpresa al 50/50. Habíamos lanzado una preventa atractiva para que, desde el primer momento, las ventas fueran para arriba, pero esto ha sido demasiado. Ahora estamos en el 31, creo. Fue precioso estar ahí tuteándose con los grandes :)

«La tecnología es EL TEMA ahora mismo porque introduce un factor nuevo y determinante a la hora de concebir el mundo sensible, todo lo que nos rodea»

¿Cómo habéis afrontado la creación de un disco conceptual como es ‘Gran Pantalla’?
Con paciencia y mucho debate entre nosotros. Ha supuesto una experiencia a ratos desesperante, y a ratos tremendamente gratificante. Tener que someter música, y sobre todo letras, a un contexto concreto ha sido un reto en muchos sentidos. Ahora bien, una vez apuntas en la dirección deseada, encuentras un disparadero creativo sin precedentes, con las canciones saliendo una detrás de otra. Ese momento no lo cambio por nada.

¿Sentíais que para vuestro tercer disco teníais que ir un paso más allá? 
Totalmente. Es la motivación necesaria para seguir haciendo canciones, supongo. Ese componente de ambición, de compromiso con nosotros mismos, ha sido vital para confeccionar este disco. Repetir lo mismo continuamente es un coñazo.

‘Gran Pantalla’ habla la esclavitud a la tecnología y a las redes sociales. ¿Por qué era importante para vosotros dedicar un disco entero a estos temas?
Sencillamente, porque me parece EL TEMA ahora mismo. Nadie se cuestiona si el 90% de las canciones van sobre la autocompasión o el rencor por una ruptura amorosa, o de la sublimación del deseo sexual. La tecnología es lo más importante en este momento porque introduce un factor nuevo y determinante a la hora de concebir el mundo sensible, todo lo que nos rodea, incluyendo esos mismos sentimientos narcisistas de desolación o euforia provocados por el amor o las ganas de follar. Y es más importante no solo porque los fagocita, sino porque los transforma. ‘Cuando suena el bling’ del móvil, es la señal de que algo está pasando, aunque probablemente no tenga tanto que ver con el intercambio de fluidos, sino con el de datos y dinero.

Vuestro disco anterior se llamaba ‘Sentido del espectáculo’, pero es ‘Gran Pantalla’ el que parece inspirado en ‘La sociedad del espectáculo’ de Guy Debord. ¿Es un texto que os ha inspirado? ¿Os habéis nutrido de otras fuentes a la hora de escribir el disco o simplemente habéis usado vuestras propias experiencias?
El concepto de ‘espectáculo’ situacionista está presente en gran parte de nuestro trabajo, pero de una forma más sugerida que manifiesta. Para documentarme y escribir las letras de ‘Gran Pantalla’ han sido otras las fuentes dónde he buscado inspiración: Byung Chul Han y Jean Baudrillard sobre todo; y luego hay un par de libros de autores menos abstractos y que aportan datos y ejemplos sin dejar de reflexionar sobre el impacto de la tecnología en nuestra vida. Fueron fundamentales ‘El Filtro Burbuja’ de Eli Pariser y, sobre todo, ‘La Búsqueda del Algoritmo’ de Ed Finn. Por otro lado, también he estado muy pendiente de los artículos que iban apareciendo de Marta Peirano, por ejemplo. A nivel audiovisual emparentaría este disco con cosas como ‘Black Mirror’, el documental ‘El Gran Hackeo’ o ‘Her’ de Spike Jonze.

‘Motores de búsqueda avanzada’ es una canción sobre el poder de los algoritmos en nuestra vida diaria, con una parodia de esos titulares que solemos ver en Facebook tipo «¡no creerás lo que pasó!». ¿La consideras una canción especialmente importante dentro del disco? ¿Recordáis alguna experiencia siniestra que hayáis tenido con los algoritmos? 
Sí, es una canción esencial tanto en el esqueleto del disco como en la dialéctica que este pretende articular. Es intensa. Empieza con un largo desarrollo instrumental, con una sección rítmica monolítica cabalgando sobre un acople de guitarra que acaba explotando. La voz tarda en aparecer y, pese a no tener mucho texto, afianza algunas ideas importantes (el algoritmo como biorritmo o la realidad aumentada) a la vez que anticipa otras (la pluralidad de filtros y aplicaciones como maquillaje para una libertad simulada). Además está conectada con la primera transición, marcando junto con ‘Error 404’, el fin de la primera parte. A partir de ahí el narrador se despersonaliza, se ve desde fuera y nos habla de sí mismo en tercera persona durante las tres primeras canciones de la segunda parte, que musicalmente es más fría y sintética, con el «chorus» en las guitarras como característica esencial.

‘Libertad obligada’ trata de la vida influencer, ¿verdad? ¿Os ha inspirado algún personaje en concreto a la hora de componerla? 
Sí y no. Más que describir la vida de nadie en concreto, trata de transmitir el entusiasmo aspiracional y la energía que impulsa esos egos profesionales, tan flexibles y virtuales, donde la economía se mezcla con el deseo, el trabajo con el juego, la transparencia con la pornografía y la realización personal con la autoexplotación.

«Sentimos afinidad y una gran admiración por el anarquismo, pero no somos anarquistas»

 
No todas las canciones del álbum hablan directamente sobre redes sociales y ‘Atentado’ trata la corrupción moral de jueces y policías. ¿Cómo conectáis a estas dos figuras con la idea de la “gran pantalla”?
La pantalla, al final, es un elemento alegórico que nos permite reflexionar sobre lo que muestra y lo que no; sobre lo que hay de invisible en lo visible, o lo que es lo mismo: lo que hay de falso en lo aparentemente verdadero. Esta confrontación es extensible a cualquier elemento emisor de verdad o sentido. En este caso, tanto policías como jueces representan a la LEY (así, con mayúsculas), que es la VERDAD (así, con mayúsculas también) sobre la que se construye la idea de paz social, democracia etc. En la calle, cualquier cuestionamiento de esa VERDAD se convierte automáticamente en atentado.

¿Vuestro punto de vista en todo esto es anarquista o preferís no etiquetaros? Entiendo que simplemente os parece importante que se subraye el abuso de poder que se da en estas esferas, desde lo que sucede a pie de calle a la idea de ese capitalismo que nos esclaviza. 
Sentimos afinidad y una gran admiración por el anarquismo, pero no, no somos anarquistas. Esto no impide, como tú comentas, que nos parezca importante motivar una reflexión sobre nuestras dinámicas tecnológico-vitales, o la relaciones de poder líquidas, o los medios de producción de sentido o cultura… Las nociones de libertad/consumo o realidad/ficción que experimentamos en la actualidad son híbridas. Las nuevas formas de opresión que esto motiva, obligan a repensar las posibles nuevas formas de resistencia también.

¿Qué pensáis cuando la prensa os pregunta sobre vuestra ideología? A veces parece que buscamos  respuestas en artistas que se hacen las mismas preguntas que nosotros, y que no tienen por qué tener la solución. En cualquier caso entiendo que para vosotros es importante que exista una figura artística que critique el sistema desde dentro. 
No me parece mal si su ideología tiene más o menos relación con su trabajo como artista. Me parece mucho más gratuito, por ejemplo, que te pregunten, en el contexto de una entrevista musical, que a qué te dedicas profesionalmente o qué has estudiado. No sé muy bien qué puede aportar eso.

«Al Ministro de Cultura le diría que prestara más atención a la industria musical, un sector tremendamente precario que vive en permanente indefensión, y que impulse la legislación necesaria para acabar con el limbo laboral en el que vive el músico, sea o no profesional»

En el fondo vuestro disco es una crítica al capitalismo. Como todos estáis dentro del sistema y es algo que no escondéis. ¿Entre vosotros tenéis conversaciones sobre cómo sería el mundo más o menos ideal? Supongo que hay puntos de encuentro pero también discrepancias en cuanto a cómo veis el mundo…
Sí, desde la furgoneta solemos arreglar el mundo. Claro que hay discrepancias, pero nunca desde posturas antagónicas. Somos muy conscientes de vivir y participar, en mayor o menor medida, de una sociedad biocapitalista digital, también que, bajo esa sofisticada y funcional interfaz, es más alienante y depredadora que nunca. Teniendo en cuenta esto, lo más importante es asumir la contradicción con naturalidad, y en la medida de lo posible, resistirte a que las dinámicas propias de este sistema operen en tu esfera privada o en tus relaciones con los otros. Y luego, por último, si puedes implicarte en acciones locales para dar apoyo a causas justas o que no discurran bajo una lógica puramente mercantil, pues mejor. Así es como lo vemos por aquí.

Por último, debido a la pandemia, los próximos meses van a ser duros para la industria musical. ¿Si os pudierais reunir con el Ministro de Cultura ahora mismo que le diríais?
¡Uf! Milki seguro tendría para esto una respuesta súper graciosa, y un poco impertinente también. Yo, que soy más soso, le diría que prestara más atención a la industria musical (músicos y pequeños promotores/salas), que es un sector tremendamente precario y que vive en permanente indefensión (más, si cabe, en momentos como este). Le pediría que impulsaran la legislación necesaria para acabar con el limbo laboral en el que vive el músico, sea o no profesional, para regular su situación y que urgentemente se le reconozcan derechos, como a cualquier otro trabajador, que garanticen su protección ante situaciones como la que vivimos actualmente.

Escucha lo nuevo de Charli XCX, The Strokes, Gorillaz, Laura Marling, Fuerza Nueva, DORA, Sidonie, Bad Gyal, Twenty One Pilots, Kiesza…

9

Siendo un día tan extraño este 10 de abril, Viernes Santo en España y con la ausencia de discos esperados para hoy como ‘Chromatica’ de Lady Gaga, lo cierto es que la playlist Ready for the Weekend, en la que resumimos cada semana las principales novedades musicales, viene tan repleta de cosas interesantes como es habitual. Para empezar, The Strokes sí han respetado su compromiso y han publicado oficialmente ‘The New Abnormal‘, su esperado sexto álbum de estudio. También lanzan hoy álbum Laura Marling, que ha decidido adelantarlo a esta semana precisamente como consuelo por la crisis del Covid-19, Hamilton Leithauser, The Dream Syndicate, Tory Lanez, Nightwish y STRFKR, junto con nuevos EPs de Squarepusher, Rayden y Cápsula de Sueños, nuevo proyecto de Paco Tamarit (Serpentina, San Francisco).

Además, con los singles que en los últimos días han presentado Phoebe Bridgers, Cariño, Ojete Calor feat. Ana Belén, Shinova, Desire o Baauer, hoy comenzamos a disfrutar de nuevos temas de Gorillaz (feat. Peter Hook & Georgia), Charli XCX, Twenty One Pilots, Fuerza Nueva (proyecto de Los Planetas y Niño de Elche), Sidonie, DORA, Washed Out, Bad Gyal (que participa en un remix de Kafu Banton), The Black Eyed Peas & Ozuna, Kiesza, Leon Bridges & John Mayer, Sébastien Tellier, Alison Mosshart (The Kills), Belako, Dani Martín & Juanes, Woods, Hayley Williams, Usher, Toni Braxton y un largo etcétera.

Selena Gomez presentaba hace unas horas una reedición digital de ‘Rare’, con temas inéditos, mientras que artistas cercanas a ella como Taylor Swift o Demi Lovato han presentado remixes de sus respectivos últimos singles. Y no son las únicas: Angel Olsen lanza una sorprendente remezcla de ‘All Mirrors’ en manos de Johnny Jewel (Chromatics), 070 Shake otra de su estupendo single ‘Guilty Conscience’ y Ale Acosta de Fuel Fandango rehace al completo el notable ‘Origen‘. También desde este viernes comenzamos a disfrutar de un EP con inéditos de The Kooks y otro de Capitán Sunrise con un par de remixes de su último disco, además de temas grabados en confinamiento como los de Zahara (versión de ‘Al alba’ de Aute) o Carlos Sadness.

Escucha la playlist «Ready for the Weekend»

The Strokes / The New Abnormal

25

‘The New Abnormal’ es el primer disco de los Strokes en 7 años, y por tanto el primero que no afrontan como veinteañeros ni como treintañeros. Si Julian Casablancas cumplía los 40 hace un par de temporadas, Albert Hammond Jr los ha cumplido este jueves. Teniendo esto en cuenta, el sexto álbum de la banda podría querernos decir alguna cosa sobre su devenir o su evolución. Sin embargo, opta por reafirmar que su esencia es la de un grupo loco y esquivo, tan apegado a las guitarras eléctricas como a los sintetizadores retro, y en ese sentido los años 80 -y no los 60 como pareció en principio- vuelven a ser su década fetiche. La portada del disco es ‘Bird on Money’, una pintura neo-expresionista de 1981 de Jean-Michel Basquiat, otro de los artistas que trágicamente pertenecen al «club de los 27».

El público parece haber aceptado perfectamente que The Strokes no se quedaron en ‘Is This It’ y un vistazo a sus canciones más escuchadas en plataformas como Spotify o Tidal resulta más variado de lo que creías. En absoluto sus seguidores vuelven sólo a su debut de manera recurrente, sino que encontramos en su top 10 en estas plataformas canciones de prácticamente todos sus discos, de ‘Reptilia’ a ‘Machu Picchu’, de ‘Under Cover of Darkness’ a ‘You Only Live Once’, pasando incluso por ‘Call It Fate, Call It Karma’. Asumidos ‘Angles‘ (2011) y ‘Comedown Machine‘ (2013) como parte de su recorrido aunque no generaran el mismo entusiasmo crítico de sus primeros discos, ‘The New Abnormal’ consolida la idea de que los Strokes son una banda inquieta y con interesantes cosas que decir, sin necesidad de aferrarse a un eterno ‘Last Nite’, a un eterno ‘Someday’.

Es cierto que muchas veces dejan la impresión de que les gusta jugar al despiste, de que les gusta trolear, cuando no autoboicotearse. Antes de publicar ‘Bad Decisions’, entre lo más parecido a un single clásico que podemos encontrar en ‘The New Abnormal’, decidieron adelantar una extraña balada sintética de 6 minutos sin crescendo decidido. Un movimiento raro, sobre todo una vez escuchado el potencial del tercer sencillo, ‘Brooklyn Bridge to Chorus’, o del tema que abre el álbum, ‘The Adults Are Talking’, una fantasía de guitarras post-punk a lo Joy Division, Interpol o primeros U2, con teclados de nuevo muy ochenteros, estribillo saltarín («Don’t go there ‘cause you’ll never return / I know you think of me when you think of her») y subidón en falsete.

Lo divertido es que a veces no es que nos hayan troleado… sino que tenían razón. ‘At the Door’ parece una balada algo destartalada entre su sección electro, su sección ambient, sus ínfulas de Daft Punk y su sección desgarrada: en ella Julian Casablancas se dedica a lloriquear como un niño pequeño (y «feo», para ser exactos), pero al final termina siendo una de esas canciones de los Strokes, que transmiten sin parecer un tema clásico de la banda, como en su momento ‘Ask Me Anything’. Una sensación de indefensión y dependencia que se palpa también en ‘Not the Same Anymore’, una balada de crooner que ni Morrissey en ‘I Have Forgiven Jesus’, aquí con ciertos aires sesenteros, a Gainsbourg o a Albert Hammond, padre.

Respecto a los singles, ‘Bad Decisions’ es apreciable, con su inspiración en ‘Dancing With Myself’ de Billy Idol y un riff que les lleva más que nunca a los territorios de The Smiths o New Order, pese a que no le vendría mal terminar 2 minutos antes, como a otras canciones del largo. ¿Cómo pueden los autores de ‘Is This It?’ tener tanto miedo de entregar un álbum corto? En ese sentido, ‘Brooklyn Bridge to Chorus’ parece el perfecto as guardado bajo la manga, pues va más al grano y es mucho más divertida. La creación musical es una de las obsesiones líricas de Casablancas, como se ha visto en otras ocasiones, hasta el punto de que en ‘Ode to the Mets’, en mitad de la letra, le oímos cantar «mete la batería, Fab», justo antes de que de hecho entre la batería; y en este último sencillo, The Strokes hablan expresamente de la música de los 80, y llaman al «estribillo» antes de ofrecer uno de sus estribillos magistrales, el que arranca con «quiero nuevos amigos / pero ellos no me quieren a mí».

El humor vuelve a asomarse en medio de la desgracia, como podéis observar, y ahí están títulos como «¿Por qué los domingos son tan deprimentes?» para corroborarlo, introduciéndonos en un mundo bastante peculiar. Hay un momento en ‘Eternal Summer’, un tema entregado a las playas, pero bajo el prisma de Talking Heads, en el que Julian Casablancas deja de cantar en falsete para pedir que «ignoremos la realidad». The Strokes consiguen apartarnos de esa realidad mediante los giros de producción (esta vez a cargo del magnate Rick Rubin), por ejemplo a través de los rayos sintéticos que emergen en medio de los riffs deprimentes de «Sunday». Y también a través de unas letras frustradas que nos hacen sentirnos acompañados. ‘Selfless’ habla sobre «esperar un siglo» por alguien aunque se haya «desperdiciado el aliento» y ‘Why Are Sundays So Depressing?’ es una queja de que «todos los amigos se han ido / y no me han echado de menos». Los textos de Julian Casablancas continúan siendo algo abstractos y crípticos, pero siempre siendo capaces de dejar pistas claves a las que poder asirse y canturrear en festivales, en caso de que los haya. Ha de ser irónico que el álbum empiece diciendo que «los adultos están hablando»: su espíritu adolescente en lo lírico y rebelde en lo musical permanece, o quizá es que los cuarenta son los nuevos treinta veinte.

Calificación: 7,6/10
Lo mejor: ‘Brooklyn Bridge to Chorus’, ‘Bad Decisions’, ‘The Adults Are Talking’, ‘At the Door’
Te gustará si te gustó: Talking Heads, Daft Punk, The Voidz
Mira y escucha: ‘Brooklyn Bridge to Chorus’ en Youtube.

Cuervos, humo y una inundación brutal en la nueva superproducción de J Balvin para ‘Gris’

7

Cuando J Balvin sigue triunfando gracias a los singles de ‘Colores‘, su nuevo disco, el segundo más escuchado en España esta última semana; especialmente con ‘Amarillo’ (que acaba de ser número 1 en nuestro país) y ‘Rojo’, el cantante colombiano sigue desgranando el trabajo visual que acompaña a este lanzamiento y que ya había preparado antes de la cuarentena. Todas las canciones de ‘Colores’ cuentan con su respectivo videoclip dirigido por Colin Tilley, y después de los de ‘Blanco’, ‘Morado’, ‘Amarillo’ y ‘Rojo’, es el turno de ‘Gris’.

El color gris suele estar asociado a situaciones tristes o desagradables y esta producción de Sky Rompiendo habla sobre las tensiones habituales que vive una pareja, lo cual queda claro durante el primer verso: «el mismo cuento de no acabar, siempre hay algo que aclarar, si miro a otra no soy leal / quisiera avanzar, pero no lo supera».

El videoclip Colin Tilley lleva el mensaje de ‘Gris’ más allá aunando ciencia ficción y surrealismo en una superproducción llena de simbología. Vemos a José Álvaro Osorio Balvin interpretar la canción frente a una humareda que dibuja la silueta de dos amantes, la presencia de escorpiones, serpientes y cuervos, y una inundación brutal, entre otras cosas.

Selena Gomez reedita ‘Rare’ con tres canciones nuevas y una portada que mola

28

Selena Gomez fue de las primeras en publicar disco en 2020, un ‘Rare‘ que ahora reedita con tres canciones nuevas. Estas son ‘Boyfriend’ y ‘She’, producidas por The Roomates, y ‘Souvenir’, producida por Ian Kirkpatrick (‘Look at Her Now’). Además, la portada de la reedición de ‘Rare’ es una bonita imagen del perfil de Selena que nada tiene que ver con la cubierta amateur de su edición original, y la secuencia de esta también presenta cambios: ‘Boyfriend’ ahora abre el disco, ‘Rare’ pasa a ser la pista 3, el orden de varias pistas ha sido igualmente alterado y ‘A Sweeter Place’ ya no cierra sino que lo hace ‘Feel Me’, otra pista ajena al lanzamiento original del álbum que Selena editaba hace unas semanas.

En un mensaje, Selena ha comunicado que tenía ganas de publicar ‘Boyfriend’, y ha explicado que es una «canción desenfadada sobre caer, volverte a levantar una y otra vez en el amor, pero también sobre saber que no necesitas a nadie más que a ti para ser feliz». La artista ha aclarado que ‘Boyfriend’ fue compuesta antes de la crisis sanitaria y que encontrar novio no es una prioridad para ella ahora mismo: «como todo el mundo rezo por que haya seguridad, unidad y recuperación durante esta pandemia». Selena ha anunciado que donará cada dólar generado por los pedidos de la edición deluxe de ‘Rare’ a las ayudas contra el coronavirus.

Por otro lado, Selena ha sido noticia recientemente por desvelar que sufre trastorno bipolar durante una entrevista vía Instagram con Miley Cyrus.

Phoebe Bridgers improvisa un simpático vídeo casero para su nuevo single, ‘Kyoto’

3

Phoebe Bridgers es otra artista que anuncia disco durante la pandemia. ‘Punisher’, su segundo largo, sale el día 19 de junio a través del sello Dead Oceans y contiene colaboraciones de Conor Oberst y Nathaniel Walcott de Bright Eyes, Lucy Dacus, Julien Baker (con estas dos últimas, Bridgers forma el grupo boygenius), Christian Lee Hutson, Nick Zinner y Blake Mills.

Tras presentar ‘Garden Song’, Bridgers eleva el tempo en el segundo adelanto de su nuevo disco, el rockero ‘Kyoto’. Ella explica que va «sobre el síndrome del impostor, sobre estar en Japón por primera vez, un lugar al que siempre había querido ir; sobre tocar música para la gente que quiera escucharla y sentirme que vivo la vida de otra persona». Añade: «Me disocio de mis sentimientos cuando me pasan cosas malas y también cosas buenas: es como si interpretara lo que se supone que debo sentir». La artista iba a rodar el vídeo de ‘Kyoto’ en Japón, pero las circunstancias actuales le han obligado grabar un vídeo casero en su lugar.

‘Punisher’ será el primer álbum de Bridgers desde la edición, en 2017, de ‘Stranger in the Alps’, un trabajo que dejaba singles con streamings multimillonarios como ‘Motion Sickness’ o ‘Scott Street’, todos ellos en torno a los 30 millones de reproducciones en Spotify, y que era reeditado al año siguiente con la inclusión de varios bonus tracks. En 2019, Bridgers publicaba un álbum junto a Conor Oberst, ‘Better Oblivion Community Center’.

Revelación o timo: Bob Dylan logra un hit en el Billboard con su canción de 17 minutos

8

Bob Dylan, artista emergente, es por primera vez en su carrera número 1 en el Billboard con su nueva canción de 17 minutos sobre el asesinato de John F. Kennedy, ‘Murder Most Foul‘. El chart en el que lo ha conseguido es irrelevante especializado, el Rock Digital Song Sales, gracias a la venta digital (!) de 10.000 descargas, según Billboard. Ha ayudado que el lanzamiento fuera sorpresa y que sea la primera composición original de Bob Dylan desde que editara el álbum ‘Tempest‘ en 2012.

La noticia en cuestión tiene trampa porque Bob Dylan ya había sido número 1 en el Billboard con varios temas compuestos por él pero interpretados por otros artistas: la versión de ‘Mr. Tambourine Man’ de The Byrds fue número uno en la lista importante, la del Billboard Hot 100, en 1965, y unos años antes el trío folk Peter Paul & Mary lo fue en otra lista especializada, la de «Middle-Road’, durante varias semanas, con su cover de ‘Blowin’ in the Wind’.

Sorprendentemente, ninguna de las canciones más emblemáticas de toda la carrera de Bob Dylan cantadas por Bob Dylan ha sido jamás número 1 en Estados Unidos, pero tres de ellas alcanzaron el top 2, estas son, ‘Like a Rolling Stone’, ‘Rainy Day Women #12 & 35’ y ‘Things Have Changed’. Por otro lado, cabe recordar que Bob Dylan sí ha sido número 1 en Estados Unidos con hasta 5 de sus álbumes: ‘Blood On the Tracks’, ‘Desire’, ‘Planet Waves’, ‘Together Through Life’ y ‘Modern Times’.

Yaeji / WHAT WE DREW 우리가 그려왔던

2

Tras años dando que hablar en un ámbito underground como DJ, remixer y produciendo temas propios tan atractivos y personales como ‘raingurl’, ‘drink i’m sipping on’ o ‘One More’, por fin Yaeji parece reforzada para dar un salto hacia un espectro de popularidad más amplio. El apoyo de la prestigiosa etiqueta XL Recordings (Adele, Radiohead, The xx, Kaytranada) en la publicación de su nuevo trabajo seguramente propulsará su popularidad, como lo han hecho también sus recientes trabajos para Robyn –remezclando ‘Beach2K20’– o colaborando con Charli XCX y Clairo en ‘February 2017’ –la cosa va de fechas–. Sin embargo, no parece que eso vaya a cambiar un ápice a esta joven coreana criada y afincada en Nueva York: seguirá siendo una chica tímida que valora enormemente a su familia y amigos de siempre, al círculo que la ha apoyado cuando nadie sabía quién era.

Esa idea, precisamente, está instalada en muchos aspectos de este ‘WHAT WE DREW 우리가 그려왔던’ –etiquetado como mixtape pero que, a todas luces, hace las veces de su álbum debut tras un par de EPs–. Lo hace en el espíritu DIY que sobrevuela todo el “disco” y en el hecho de que emplee casi al 50% el coreano y el inglés como lengua de expresión en títulos y letras de casi cada canción. También cuando, pese a que sería relativamente sencillo para ella haber acudido a nombres conocidos en el pop, la electrónica o el hip hop, haya colaborado en exclusiva con artistas de su círculo más íntimo en Brooklyn, siendo las más “conocidas” la rapera Nappy Nap y la artista nipona YonYon (y que posiblemente no os suenen mucho).

Pero sobre todo ese amor y agradecimiento a quiénes han estado ahí en su vida para ella emerge en las letras del disco y en vídeos como el de ‘WHAT WE DREW 우리가그려왔던’ –la canción–, en el que sus amigas y su abuelo –“su mejor amigo”– en Seoul se suman a ella en la creación (simbolizada por una cebolla que cuidan juntas). Ese sentido de comunidad, de sencillez o de miedo a la exposición pública están muy presentes en las letras de este disco, dando una idea del carácter de Yaeji.

Curiosamente, esa (al menos aparente) timidez se contrapone a un espíritu bailable y hedonista, casi celebratorio, en su música, que en ‘WHAT WE DREW 우리가그려왔던’ se concentra especialmente en su primer tramo. Ahí, su house de dormitorio con retazos de R&B de los 00, hip hop con voces tratadas y clara vocación pop no exenta de experimentación deslumbra en cortes como el titular, el 2 step fantasioso de ‘WHEN I GROW UP’, una ‘WAKING UP DOWN’ con potencial como himno de club y las tan inclasificables como atractivas ‘SPELL 주문’ y ‘FREE INTERLUDE’.

Pero además de por canciones puntuales, ‘WHAT WE DREW 우리가그려왔던’ destaca por la solidez de su conjunto, en el que la elegancia de ‘IN PLACE 그자리그대로’, la contundencia de ‘MONEY CAN’T BUY’ o una ‘IN THE MIRROR 거울’ que conecta con la última Grimes en su empleo del drum ’n’ bass contribuyen a una obra globalmente bien construida y repleta de enfoques diferentes e insólitos. En esa línea, solo la parte final, en la que la abstracción a lo Flying Lotus (también por sus coqueteos con el jazz) gana peso, hace que el interés se diluya un poco hasta el atmosférico final con ‘NEVER SETTLING DOWN’. Entre el futurismo de Charli XCX y la audacia de coetáneos como Peggy Gou y Channel Tres, Yaeji encuentra un espacio propio y reconocible que, junto a su solidez y varios temas memorables, suponen un gran rédito para un debut largo.

Calificación: 7,8/10
Lo mejor: ‘WHAT WE DREW 우리가 그려왔던’, ‘WAKING UP DOWN’, ‘WHEN I GROW UP’, ‘SPELL 주문’
Te gustará si te gusta: Charli XCX, Peggy Gou, Channel Tres, Flying Lotus.
Mira y escucha: ‘WHAT WE DREW 우리가그려왔던’ en Youtube.

‘No estás’ de Arista Fiera emociona pese a hablar de una persona que «rebosa fealdad»

0

Arista Fiera, la banda malagueña autora de temas como ‘Lo consigo’, ‘Me da igual’ o esa contundente ‘Melo‘ que destacábamos recientemente como «Canción Del Día», acaba de publicar un nuevo single llamado ‘La familia’, pero ya antes había dado con una de sus composiciones más emocionantes, en la que vale la pena detenerse.

‘No estás’ es una canción totalmente antagonista como expresa su letra «es mejor si no estás». La canción se dirige a una persona a la que «rebosa fealdad por los poros» y que cuenta con un «rostro de necia» y con un «horripilante semblante», y bordea el surrealismo cuando describe a esta persona como un «Genoma aniquilado» que presume de una «elegancia desaforada». La canción tendrá el sentido que Arista Fiera le haya querido dar, pero desde luego su componente emotivo no es nada difícil de entender.

Partiendo de ese shoegaze-pop con el que Arista Fiera se está dando a conocer, ‘No estás’ arranca con la magnética melodía de un teclado espacial, a la que pronto se incorporan el ritmo de la batería y el evocador y fantasmagórico punteo de una guitarra eléctrica. El grupo tiene ya los ingredientes necesarios para dar con una de sus mejores canciones gracias también a un estupendo estribillo, pero se supera con un post-estribillo precioso en el que las melodías de unos teclados parecen fundirse en tu cerebro. El efecto es poco menos que escalofriante.

Omar Ayuso: «Cuando a los 15 años quitas reggaeton en una fiesta para poner Fangoria se te olvida lo del guilty pleasure»

57

Omar Ayuso es uno de los personajes protagonistas de ‘Élite‘, una de las series estrella de Netflix en todo el mundo. La música tiene un protagonismo especial en esta producción, y Ayuso, que ya se había declarado fan de Alaska en las entrevistas, puede presumir de un gusto musical tan variado como variada es la música que suena en la serie. En una nueva edición de «tipo test» nos descubre su música favorita, la artista con la que se quedaba «embobado» viendo actuar de pequeño, o la divertida razón por la que no cree en el concepto de «guilty pleasure». Foto: Gerard Estadella (@icanteachyou)

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos?
Ha ido variando con el paso del tiempo, como es lógico. Ahora mismo y desde hace unos años es ’19’ de Miss Caffeina.

¿Una canción que te haya obsesionado últimamente?
‘Cuanto más’ de Casero.

«De pequeño me quedaba embobado viendo a Amaia Montero cantar ‘Cuéntame al oído’ en directo»

¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?
Yo en realidad no me acuerdo, pero es de estas cosas que, de tantas veces que te las cuentan, al final acabas generando una imagen de ellas en la memoria. Al parecer, cuando tenía dos años pedía que me pusieran la misma actuación en bucle en la tele una y otra vez. Era un directo de La Oreja de Van Gogh cantando ‘Cuéntame al oído’, y mi madre no se harta de recordarme como me quedaba embobado viendo a Amaia Montero cantar esa canción una y otra vez, tanto que se me caía la baba y tenían que limpiármela sin que apartara los ojos de la pantalla ni un segundo.

¿Qué canción odias con toda tu alma?
Mis amigos se me echan encima cada vez que lo digo pero no soporto ‘Purpurina’ de Alberto Gambino. Si ya me parecía horrible en su día cuando salió, más horrible me parece ese momento en la fiesta en que, en 2020, la ponen y todo el mundo se viene súper arriba y se pone a cantarla. No puedo, de verdad.

Las playlists con la música de ‘Élite’ tienen cientos de miles de followers. ¿Has descubierto música gracias a la serie? ¿Qué artistas?
Pues estaba mirando ahora las playlists y la verdad es que no he descubierto a ningún artista que me flipe gracias a la serie. Hay momentos musicales en ella que me vuelven loco, pero son de artistas que ya me gustaban antes, ó sea que… no.

¿Sigues comprando discos? En caso afirmativo, ¿cuál fue el último y en qué formato?
Menos de los que me gustarían. El último que compré fue en Londres, un vinilo del single de ‘Heart of Glass’ de Blondie original de la época.

¿Cuál es tu plataforma favorita para escuchar música ahora mismo? Por ejemplo, al margen de Spotify/Apple Music, ¿escuchas discos enteros en Youtube?
Uso Apple Music, y aunque la presión social me empuja a hacerme Spotify aún me resisto.
Escucho pocos discos enteros en Youtube, de hecho el único que se me viene ahora a la cabeza es un directo de la gira ‘Mano a Mano’ de Luis Eduardo Ante y Silvio Rodríguez, y lo escucho ahí porque no lo encuentro en otras plataformas.

¿Qué opinas del supuesto revival del vinilo o peor aún, del cassette? ¿Es puro postureo o te interesa especialmente?
Estoy a favor. Es una cuestión de mitomanía y de respeto y gusto por el formato físico. También tiene un punto de coleccionismo que me puede interesar, aunque últimamente pienso mucho en el desapego de lo material, dentro de lo cual poca cabida hay para el formato físico.

¿Hay alguna canción que te una con tus compañeros de ‘Élite’, que sea «vuestra» canción?
‘Lucha de Gigantes’, la versión de Zahara y Love of Lesbian. Cantábamos esa canción todos los días en los ensayos de la primera temporada. Era el anclaje emocional desde el que empezábamos a trabajar y a construir la relación de los personajes y acabó convirtiéndose en un símbolo de unión entre los compañeros.

«Cuando con 15 años quitas el reggaetón en una fiesta para poner Fangoria y todos tus amigos del instituto entran en cólera se te olvida lo del guilty-pleasure»

Entre tus escenas con música de ‘Élite’, ¿cuál es la que más te gusta cómo ha quedado?
La escena de sexo que tenemos Arón y yo en la segunda temporada, en la que suena ‘Out of Touch’ de CUT_. En realidad esa escena la ensayábamos con una canción infinitamente mejor, ‘Heaven’ de The Blaze, y es la que sonaba mientras rodábamos esa secuencia, pero no pudieron conseguirla y al final pusieron la otra que es bastante guay. Aunque, en realidad, mi momento musical favorito de la serie es el montaje paralelo de todos los personajes con ‘Los días raros’ de Vetusta Morla.

Chvrches (su tema ‘Forever’) es uno de los grupos que suenan en una escena fundamental de esta temporada, ¿es un grupo que ya conocías?
Sí lo conocía, pero no me gusta especialmente.

¿Alguna canción que, en algún momento, te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?
Cuando, con 15 años, quitas el reggaetón en una fiesta para poner Fangoria y todos tus amigos del instituto entran en cólera se te olvida lo del guilty-pleasure. Y no es por hacerme el raro o el especial, pero es que no me avergüenzo de ninguno de mis gustos musicales. Aunque sí creo que el concepto de placer culpable está muy ligado al elitismo cultural que todos, de una forma mas consciente o inconsciente, padecemos por mucho que nos empeñemos en renegar de él. Al final, como todo, creo que lo guay está en saber identificarlo y deconstruirlo.

Has dicho que Alaska es tu mayor ídolo. ¿En qué momento de tu vida la descubres? ¿Alguna canción o disco de ella, en cualquiera de sus bandas, que te fascine especialmente y por qué?
A Alaska la descubro en 2009. Ya la conocía, como todo el mundo, por los míticos éxitos con Pegamoides y Dinarama, pero es en ese año, con el lanzamiento del disco ‘Absolutamente’, cuando descubro en profundidad a Fangoria y me empiezo a interesar, o, mejor dicho, a obsesionar con las figuras de Alaska y Nacho Canut. Me flipan en todas su formaciones anteriores pero probablemente Fangoria sea la etapa musical que más me fascina e interesa de ellos, y en especial el álbum que antes he citado porque es con el que les descubrí.

«Mi canción favorita de Rosalía es ‘Si tú supieras compañero'»

También has dicho que has descubierto música a través de tu admiración por Alaska. ¿Cuál sería tu descubrimiento más importante y por qué?
David Bowie, Blondie, Lola Flores, y un larguísimo etc. Pero en realidad el descubrimiento que más le agradezco a Alaska no es de índole musical, sino cinematográfico. Gracias a mi admiración por ella quise ver ‘Pepi Luci Bom y otras chicas del montón’, lo cual me descubrió a Pedro Almodovar y toda su filmografía, lo que a su vez provocó que me interesara por el cine y desarrollara gusto y pasión por él.

Eres el amante de Rosalía en el vídeo de ‘Juro que’. ¿Es tu canción favorita de Rosalía? Si no, ¿cuál lo es y por qué?
No es mi canción favorita suya aunque sí es la que más me gusta de las últimas que ha sacado. Mi tema favorito suyo es ‘Si tú supieras compañero’ del disco ‘Los Ángeles‘, es una canción que me emociona mucho.

¿Qué necesita una canción para ser perfecta?
No sé, creo que es una respuesta muy subjetiva. Depende de tantas cosas… Ni siquiera sé qué es una canción perfecta, solo sé que ‘Purpurina’ de Alberto Gambino NO lo es.

Un remix que te haya vuelto loco.
Indiscutiblemente ‘Far L´amore’ de Bob Sinclar (feat. Raffaella Carrá).

Sr. Chinarro anuncia ‘El bando bueno’, con portadón pictórico, histórico e irónico

4

Con la que está cayendo, sigue habiendo valientes en la escena independiente nacional que se lanzan a editar discos. Sr. Chinarro acaba de anunciar la próxima publicación de un nuevo disco el próximo 29 de mayo, el segundo disco de inéditos en su segunda etapa en el sello Mushroom Pillow tras ‘Asunción‘. Se publica en CD, vinilo y una edición especial en vinilo de color rojo, limitada a 200 copias –ya en pre-venta en la web del sello–, y Antonio Luque declara escuetamente que «‘El bando bueno’ es mi vida de los dos últimos años, ni más ni menos». Anuncia, además, que el primer single será ‘Sábanas santas’, que se estrenará el 16 de abril.

Junto con el tracklist de diez canciones que contendrá el álbum, se ha presentado además la portada del disco. O portadón, a poco que aprecies el arte renacentista de El Greco. Porque es una (per)versión del célebre ‘El caballero de la mano en el pecho’, obra cumbre del pintor de origen griego expuesta en la colección permanente del Museo del Prado. Irónicamente ese, ‘Colección permanente‘, era el título del recopilatorio con el que celebró 25 años de carrera en 2018. Días atrás, con una protección doméstica contra el Covid-19 en la cabeza, afirmaba en su perfil de Instagram que quiso «que ‘El bando bueno’ tuviese como portada un casco militar del siglo de la peste, antes de saber nada de la pandemia. Pero ganó la otra opción, que de todas formas es como de aquellos siglos de desastres humanos que creíamos del pasado. Muy modernos que éramos hace nada».

Tracklist de ‘El bando bueno’:
1. Una famiglia reale
2. Planeta B
3. Escorpio
4. Telaraña
5. Sábanas santas
6. Depresión
7. Aplauso
8. Arlequín
9. No recuerdo
10. La Odisea

Shinova publican la esperanzadora ‘Ídolos’ y resuelven el accidentado rodaje de su videoclip

1

Con ‘Cartas de navegación‘ y el single llamado ‘El Álbum’, Shinova se quedaron a las puertas del top 10 de ventas en España (puesto 11, exactamente), llegando también a la tabla de streaming. Desde entonces, además de consolidar viejos sencillos como ‘Volver’, ’12 meses’ y ‘Qué casualidad’, han colaborado con Dorian en el corte ‘En el otro extremo’, en el tributo a Mecano (les tocó nada menos que ‘Hermano sol, hermana luna’) y triunfado con una mezcla más bailable del tema de su último disco ‘Mirlo Blanco’. Ahora mismo es su tema más oído.

Hoy presentan un nuevo single llamado ‘Ídolos (los mejores momentos están por llegar)’, parte de «un futuro álbum», que se empezó a gestar el pasado mes de octubre pero que según la nota de prensa, ahora «cobra un sentido aún más poderoso». Seguramente se refiera a las primeras palabras de este tema: «¿Quién nos puede ayudar? / ¿Quién nos va a salvar? / Si todos nuestros ídolos cayeron ya». El estribillo, a su vez, deja un poso optimista: «Que los mejores momentos sean los que están por llegar / Que no se agote la fe y que la suerte nos venga a buscar».

Lo que desde luego sí que se ha visto influido por la crisis del coronavirus ha sido el rodaje del videoclip, realizado en Cáceres por GatoBala Films, que terminó coincidiendo con el principio de la cuarentena, obligando a banda y productora a desarrollar un “plan B” para completar el trabajo. Al final se alternan fotografías de las imágenes finalizadas en los días previos al confinamiento con otras del grupo interpretando el tema desde sus hogares. ¿Alguien lo habría adivinado?

Baauer sume Nueva York en el caos en el vídeo de su sísmico nuevo single

0

Cuando numerosos artistas están postergando el lanzamiento de sus discos por el coronavirus, como Lady Gaga o Sam Smith, y otros adelantándolos, como Dua Lipa o Laura Marling, otros se están ateniendo a las fechas originales porque la pandemia no les va a suponer ningún problema a nivel comercial, como ha sido el caso de Bad Bunny, The Weeknd y J Balvin.

Más raro es ver a artistas anunciar nuevos discos en plenísimo estado de alarma, pero ha sido el caso de, entre otros, Charli XCX, Sílvia Pérez Cruz (aunque ella lo ha hecho para señalar que aunque el disco salía en abril, ahora lo hará en octubre), Desire y, ahora, Baauer. El autor de la, con perdón, viral ‘Harlem Shake’ ha desvelado que publicará su nuevo disco ‘PLANET’S MAD’ el día 5 de junio.

Un productor con muchas más cosas que decir de lo que puede sugerir el éxito (inaudito en su carrera) de ‘Harlem Shake’, como demostró en su álbum de 2016 ‘Aa’, Baauer presenta ‘PLANET’S MAD’ con la canción que lo titula, un rompepistas sísmico y marcado por el ritmo de unas percusiones tribales que va a venir muy bien para animar estos días de confinamiento. El vídeo nos sitúa en un Nueva York post-apocalíptico y cuenta con la presencia inesperada de Pikachu, Spiderman y Shrek, al menos. En Spotify también puede escucharse el tema ‘Magic’. Os dejamos también con el tracklist de ‘PLANET’S MAD’.

01 Planck
02 Planet’s Mad
03 Magic
04 Yehoo
05 Pizzawala
06 Reachupdontstop
07 Hot 44
08 Aether
09 Cool One Seven One
10 Remina
11 Home [ft. Bipolar Sunshine]
12 Group

Soleá Morente: «Con ‘Lo que te falta’ tenía ganas de liarla»

5


Esta semana estamos poniendo especial atención a ‘Lo que te falta‘, el tercer trabajo firmado en solitario por Soleá Morente. Publicado justo un día antes de que se decretara el estado de alarma en España por el coronavirus, en buena medida sus ventas físicas y su difusión –los conciertos previstos en Madrid y Barcelona en los próximos días se han pospuesto hasta otoño– se han visto mermadas por estas circunstancias trágicas. Pero, a la vez, es un trabajo cuyo espíritu festivo y luminoso (o al menos en su gran mayoría) está resultando ser un salvavidas en momentos tan dramáticos. Un disco de rumba y pop que pretendía ser una aproximación al indie rock y ha terminado sonando más a Bambino, Lola Flores y María Jiménez. Enclaustrada en su casa familiar en el Sacromonte, charlamos con la mediana de los hermanos Morente sobre este nuevo disco, su gestación, sus influencias o el paso adelante que ha dado como intérprete y compositora. También sobre su estado de ánimo en estas circunstancias y sus nuevos planes de futuro. [Foto: Mario Sierra.]

¿Cómo llevas el confinamiento por el coronavirus?
Al principio me quejaba un montón, me daba como rabia. Pero luego vas tomando conciencia y dices «¡pero si estar sano y que no esté nadie malo en la familia es ya un privilegio!» Así que acostumbrándonos, intentando no abandonar del todo las rutinas y tal.

Además estás en tu casa familiar en el Sacromonte, por lo que he visto en las redes sociales. Estás bien acompañada.
Estoy en Granada, en el Sacromonte, con mi madre, mi hermano, mi abuela… Y estoy acompañada. Esperemos que pase pronto esta pesadilla y que deje de morir gente.

Estás siendo días duros, también en la música, porque se han juntado con dos pérdidas relativamente cercanas como las de Berrio y Aute. Tú misma te has declarado siempre admiradora del último al menos, habías llegado a hacer una versión en un disco-tributo suyo, ¿verdad?
Es verdad. Dos versiones, en realidad. Hice ‘Aleluya Nº7‘ en un disco que hizo Sony en homenaje a él. Y luego hice con Pitingo y mi hermano Kiki ‘De alguna manera‘, que es preciosa también. Y luego lo de Rafa Berrio también, que… ¡Qué rabia, de verdad!

¿Y en qué estás empleando estos días? ¿Leer, escuchar música, escribir…?
Sí… Bueno, cuando te puedes concentrar, porque es supercomplicado. Yo está semana estoy empezando a salir del estado de shock un poco, y he empezado a currar, a responder llamadas y mails, por los conciertos que se han pospuesto… ¡Porque además salió el disco justo un día antes del estado de alarma! Ha sido como… (Ríe tímidamente) Pero en los ratos que puedo voy leyendo. Tengo tres o cuatro lecturas en marcha y que no tienen que ver unas con las otras. Y escuchando mucha música, porque por la noche no puedo dormir… ¡Como en mi single! Mi madre me dice «pues tómate el Lexatin, como dices en la canción». Escucho mogollón, de todo. He hecho dos playlists que publicaré, que he ido haciendo en Spotify, yendo de un artista a otro. Me está ayudando bastante, la verdad.

¿Y qué es lo último que te ha llamado la atención?
Pues va a sonar supertópico, pero anoche mismo estaba escuchando una playlist de Sonic Youth y tenían varias canciones de The Jesus and Mary Chain. Que los había escuchado un montón, pero llevaba tiempo sin hacerlo y anoche estuve toda la noche con ellos. Y se me han ocurrido de ahí varias ideas de canciones. Una en concreto que habla del mes de abril…

¿’April Skies’?
¡Sí! Y eso, anoche me las puse repetidamente y, al reencontrarme con ellas, me inspiraron mogollón. Fueron mis amigos en el insomnio.

Al menos que saquemos algo productivo de esto, ¿no?
¡Ya está! ¡Claro que sí! (Risas)

Supongo que ha sido un palo todo esto, aparte del tema humano, en el tema laboral. Porque como dices el disco se publicó justo al decretarse el estado de alarma, con lo que entiendo que habrá hecho daño en las ventas físicas, y además has tenido que posponer las presentaciones en directo, ¿no? ¿Estás replanteándote cómo enfocarlo?
Sí. Teníamos idea de empezar a presentar el disco en Madrid la semana que viene (Nde: , a tope con los ensayos y con una ilusión tremenda. Y ha sido un shock, como decía, y estoy empezando a aceptarlo y ponerme las pilas, buscando la parte positiva. Lo que pasa es que ahora tengo un montón tiempo hasta que llegue la presentación del disco, y se me van ocurriendo muchas ideas para los directos, ¡y ahora sí que me estoy liando! (Risas) Voy a cambiar mogollón de cosas que tenía previstas. La parte positiva es que tengo mucho tiempo para prepararlo. (Risas) Igual para octubre tengo otro disco ya ahí… Ha sido un palo grande, porque ahora se ha ido a octubre la presentación de Madrid y a diciembre la de Barcelona. Pero sacaremos partido a este tiempo de stand-by, estoy aprovechando para montar coreografías, de bases que voy a disparar…

«Llamé a David Rodríguez porque quería llevarme estas canciones a un terreno superindie radical, ruidoso, rollo Triángulo de Amor Bizarro o Los Punsetes»

Y yendo ya a ‘Lo que te falta’, ¿cómo nace este disco? Porque la impresión desde fuera es que ha sido muy inmediato, tras ‘Ole Lorelei’.
Yo empecé a trabajar en este disco casi terminando ‘Ole Lorelei‘. Recuerdo que tenía ya dos canciones de Ana (Fernández-Villaverde, La Bien Querida), ‘Olvidarme de ti’ y ‘Cosas buenas’. Yo soy superfan de Ana, y hace tiempo le dije «si tienes algún descarte, o alguna canción para mí…» También tenía alguna canción que me había dado David (Rodríguez, La Estrella de David), pero no sabía muy bien qué iba a hacer con ellas, porque ya salió ‘Ole Lorelei’, empezó la gira y me metí de lleno en eso. Pero a la vez empecé a componer, y me salió ‘No puedo dormir’ en plena gira. Y llamé a David, porque tenía claro que quería hacer un disco con él, quería llevarme estas canciones a un terreno superindie radical, ruidoso, rollo La Estrella de David, Triángulo de Amor Bizarro o Los Punsetes. Algo que me sacara del flamenco, un rollo superindie… ¡Y fíjate dónde hemos terminado! (Risas)

¿Pero y eso?
Al principio me dijo «vale, montamos las canciones con una banda». Pero David vino a un par de conciertos de la familia a los que le invité, de Kiki y Estrella, nos juntamos en casa a tocar un par de veces para ver por dónde podían tirar las canciones, y él me dijo que tenía claro que quería hacerlo con músicos flamencos. En vez de dejarme él ir a su terreno, se vino él al mío. (Risas)

Te cambió el plan.
¡Me cambió el plan por toa la cara! (Risas) Y la verdad es que, como siempre, acierta. Yo confío mogollón en su criterio. Una de las canciones que primero probamos fue ‘Viniste a por mí‘, que la escribió David. Invitamos a los guitarristas, que son Víctor (Iniesta) y Edu (Espín, hijo de Carmen Linares), a mi casa del Rastro de Madrid y David les dijo «¿cómo tocaríais esto por rumba?» Empezaron así despacio y David les dijo «no, no, ¡rumba a tope! ¡Fiesta total!» (Risas) Y nos moló mogollón, ahí salió esa Lola Flores, esa María Jiménez, el personaje que hemos construido en ‘Lo que te falta’. David lo vio bastante claro y yo lo entendí, me fascinó la idea. Ese fue el germen.

En todo caso, aunque el disco haya ido en otra dirección, ¿qué producción suya, para La Estrella de David o para otros, te hizo pensar «quiero sonar así»?
A ver… Yo soy muy fan de todos los discos de La Estrella de David, pero en concreto de este que tiene la portada roja con unos muñecos… ¡Se me ha ido el título!

¿’Maracaibo‘?
¡’Maracaibo’! Sí, porque ahí está ‘Cuando te deje‘, que fue la primera canción de David que me enamoré, me flipó. Luego por supuesto todas las producciones que ha hecho de Ana (La Bien Querida), me parece brillante el equipo que hacen. Y luego el último disco de La Estrella de David, ‘Consagración‘, me parece una joya, una obra de arte mágica. Y ahí estaba ‘Cariño’, que abre ‘Lo que te falta’. Él me la enseñó antes de grabarla para ese disco como una opción para el que pensábamos hacer juntos.

¿Y luego la grabó?
¡Luego la grabó! (Risas) Nada más escucharla le dije que la quería para mí, y aunque me dijo que la iba a grabar, le dije «hacemos una versión». Y eso hicimos, una versión bastante interesante, porque es muy diferente a la de David. Tiene una coda final distinta, repetimos varias veces lo de «sigo dando tumbos», convertimos lo de «te he visto a veces de lejos» en un estribillo así, como los que cantamos las gitanas en las fiestas cuando nos juntamos. (Risas)

¿Ese espíritu festivo que tiene el disco fue entonces cosa de David, que te empujó un poco, o que tú tenías ganas de salir de la semi-oscuridad de ‘Ole Lorelei’?
Yo tenía ganas de… ¡de liarla! (Risas) Quería hacer algo diferente, en cada proyecto voy reinventándome, por así decirlo. No es premeditado, es según el año en el que esté, según estén los astros (ríe), la atmósfera, el ambiente, las cosas que me estén pasando… tiendo a buscar ese color, ese personaje. Y sí tenía claro, como decía, ese sonido fuerte, de banda casi punk. Y cuando David me propuso el ruido pero desde una perspectiva más flamenca, me pareció bien. Lo que tenía claro es que quería romper.

«Necesito vincular mi música a mi vida. De hecho mi vida es el motor de mis canciones»

Me choca que hables de «un personaje», siendo tu disco en el que más implicada estás como compositora y letrista. ¿Hasta qué punto te estimula ponerte en la piel de otra persona? ¿Es una manera de que no sea demasiado íntimo?
No huyo de que sea íntimo y verdadero, me gusta compartir mis sentimientos, mis experiencias, mis vivencias. Pero cuando te pones a componer surge la ficción, el arte, la literatura. No todo lo que cuento me ha ocurrido, aparte de que hay (en el disco) canciones que otras personas han escrito para mí. Están hablando ellos. Pero si consideran que esa canción es adecuada para mí es porque me conocen, son mis amigos, hablamos… Necesito vincular mi música a mi vida. De hecho mi vida es el motor de mis canciones. El hecho de crear un personaje es porque la vida va cambiando, te van pasando cosas diferentes, tus prioridades son otras… Voy creando al compás que me va marcando mi naturaleza. El personaje soy yo, es Soleá, las cosas que me ocurren. Pero voy cambiando. Igual que las influencias son muy diversas y soy extremista, igual que en las influencias: o flamenco o indie, o electrónica o punk, o psicodelia… Mi personalidad se mueve en extremos también. Menos el centro… (Risas) Soy muy inquieta espiritualmente y creo que eso es lo que lleva a que sea tan diferente cada disco.

Escuchando el disco me imaginaba que la grabación tuvo que ser algo parecido a una fiesta, con gente entrando y saliendo del estudio y dejando ahí cada uno lo suyo. No sé si fue un poco así, o fue más planificado de lo que parece.
¡Nos lo hemos pasado muy bien! La primera idea de David, que hemos llevado a cabo en muchas canciones, era grabarlo y cantarlo todo en un par de días, todos a la vez y sin claqueta, y que fuera una fiesta, como bien dices. Pero luego era un poco complicado. De hecho, una de las primeras referencias que le di a David como idea fue un disco de Alex Chilton que se llama «Moscas en el almíbar», no me acuerdo cómo se titula en inglés (Nde: minutos después de terminar la entrevista me escribe con un enlace a ‘Like Flies On Sherbert’). No sé si lo has escuchado…

Ahora mismo no caigo.
Bueno, la producción es como superloca, tocan los músicos todos a la vez según lo van sintiendo, se hablan, se equivocan… Me pareció un concepto superguay, muy interesante. A David le pareció bien, pero me dijo que íbamos a poner un poco de orden. (Risas) Al final los músicos han sido fijos casi todos, sobre todo las guitarras, con Edu y Víctor. Aunque los palmeros sí que iban entrando y saliendo, Tomasito, mis tíos Antonio Carbonell y Ángel Gabarre, Las Negris, las Cariño, mis hermanos… Ha sido muy divertido y se me ha pasado muy rápido. Así que más que por Alex Chilton terminamos por Bambino. (Risas) Que no está mal, tienen su conexión también. Porque la música de Bambino es muy de directo, muy pasional, muy del primer impulso… Y eso es lo que queríamos transmitir en ‘Lo que te falta’.

«En la grabación de ‘Lo que te falta’ (la canción) llegué a un punto casi catártico. Cuando terminé de cantar estaba temblando»

En ‘Lo que te falta’, la canción, cantas especialmente con una visceralidad que sorprende bastante (y lo digo para bien), porque nunca habías sonado así en una grabación. He leído en una entrevista que te había costado un poco asimilar eso, ese cantar con menos control.
Sí, sí, me costó un poco llegar a ese punto. Hasta ahora, desde un punto de vista de producción, en los discos había aprovechado las posibilidades que te ofrece un estudio. Pero David en eso fue muy… Casi nada de reverb, la voz muy seca, muy de directo, no me ha dejado doblarme la voz en ninguna canción… Yo le decía «¡jo, David, un poco de efecto!» Y él «si hace falta, llamamos a las Cariño o a Las Negris o a quién sea, pero nada de doblar». (Risas) A nivel de interpretación David me ha ayudado a llegar a un punto de mí que no conocía, al que no me había lanzado, y fue muy emocionante. En concreto en la grabación justo de ‘Lo que te falta’. Hicimos una primera toma, que estaba guay, pero David me pidió hacer otra y dijo «quiero que me lo digas de verdad». Me lo dijo tan serio que me hizo llegar a un punto casi catártico. Cuando terminé de cantar estaba temblando, me tuve que ir corriendo al baño del estudio para desahogarme. Sufrí, o viví, mejor dicho, un estado al que no había llegado nunca. Ha sido muy interesante porque me ha dado las herramientas para interpretar desde otro punto de vista. Está siendo muy bueno para mí como intérprete, y también a nivel personal.

Para mí es evidente que creces en el disco como intérprete, con esa garra, esa raíz que sacas. Pero también en otros planos, como en el de compositora, ya que hay tres canciones escritas en solitario por ti. ¿También en eso te ha dado confianza trabajar David? ¿Querías crecer en ese plano?
Sí, es algo que tenía en mente, porque a lo largo de los años he ido componiendo canciones pero… Es algo que respeto y admiro mucho. Y la palabra es para mi sagrada. No me atrevía a dar ese paso. Pero cuando escribí ‘No puedo dormir‘, se la enseñé a David y J (de Los Planetas) y les gustó mucho, me animaron bastante. Este punto al que he llegado en la interpretación también me ha influido a nivel de seguridad. Fui descubriendo en ese carácter un sentido a mi música y al momento que estoy viviendo. Es como un golpe en la mesa, como que digo «hasta aquí he llegado». Ahora mismo paso de las tonterías, me gustan las cosas claras, serias y de verdad. Eso me lo ha dado mucho la interpretación, el carácter, el concepto que David ha creado.

«Ahora mismo paso de las tonterías, me gustan las cosas claras, serias y de verdad»

Es interesante que de un disco que en apariencia es ligero y festivo, salgan cosas tan profundas como creadora e intérprete…
Es esa doble lectura de la que te hablaba antes, que me muevo siempre entre polos muy opuestos. No sé por qué, no lo busco, pero me ocurre siempre en mi vida, en mi trabajo, en las relaciones humanas, tengo amigas muy diferentes, hago discos muy diferentes… En el disco está ese sentido del humor, esa dulzura, pero al mismo tiempo por debajo está toda esa garra, ese carácter que a veces sale, que lo tenía un poco escondido. A lo mejor hasta dentro de dos o tres años no vuelve a salir. (Risas) Es cierto que el disco es ligero, es luminoso, pero por ejemplo tiene ‘Pero es de noche’ y ‘Condiciones de luna’, cerrando la cara A y la cara B, que dejan una puerta abierta a la experimentación, a la investigación, a lo que ocurra después. Tiene ese dramatismo también.

‘Pero es de noche’, precisamente, es una adaptación de un tema de tu padre, Enrique Morente. ¿Es ya casi una huella, el incluir estos guiños a la carrera de tu padre?
Me sale inconscientemente, pero no trato de evitarlo, al revés. Siempre que puedo, me gusta muchísimo hacerlo. Porque toda mi música está influida absolutamente por el trabajo de mi padre, incluso por lo que siento por mi padre. Yo acudo muchísimo a su trabajo como fuente de inspiración, y es inagotable. De manera natural, cuando estoy componiendo, me viene un verso de él, o una melodía de él, y es algo que siempre va a estar.

Entiendo que para nada tenías en mente la versión que hizo Rosalía hace tres años de esa misma canción, que supongo escucharías.
Sí, por supuesto, me encanta. Me parece una manera bellísima de interpretarla, la producción de Raül Refree es magistral… Me flipa.

Pero la habéis llevado a un espacio mucho más alejado del original que ellos, incluso.
Sí, incluso hay una adaptación del texto: San Juan de la Cruz escribió «aunque es de noche», y nosotros cantamos «pero es de noche». Todavía sigue siendo de noche aunque algún día el rayo me encontrará. Tiene esta historia de esperanza, de ilusión del encuentro con la luz definitiva. Recuerdo el momento en el que nació esta canción en casa de David, fue muy místico, muy mágico. Salió en una tarde, David de puso a escribir de una manera muy rápida, salió la melodía, salió la letra, y metimos ese «pero es de noche» en el estribillo. Nació solo. Se va a un punto más oscuro que el resto del disco, más misterioso, más incierto.

«Me parece un trabajo interesante y lo hago a conciencia, traducir la tradición a la actualidad»

En ‘Condiciones de luna’, que antes mencionabas y co-escribiste con J, veo una conexión con el rap o el trap en la manera de interpretar los fraseos, cercana a lo que él con Los Planetas hizo en ‘Islamabad’ con versos de Yung Beef. Aunque aquí se mezclan con versos populares antiguos, que me ha parecido entender en alguna entrevista que quizá ha sido demasiado riesgo.
Con J siempre seguimos ese proceso. Partimos de una melodía que nos inspira y acudimos a un cancionero popular del siglo XVIII que usaba mucho mi padre para escribir. Yo lo llamo «el libro mágico». Además es muy guay, porque cuando me pongo a trabajar con él descubro muchas analogías entre su obra y ese cancionero, veo de dónde ha sacado tal o cual verso, tengo una relación muy especial con él. Y así es como trabajo con J. Me gusta decir quién me inspira y dónde, y en ‘Condiciones de luna’, en concreto, quizá tenga ese rollo trapero porque partimos de una canción de La Zowi, no recuerdo a hora si ‘High’ o ‘Mi chulo’, pero luego te lo digo. Entonces abrimos el cancionero al azar y, según lo que nos diga, escribimos el resto de la canción a partir de ahí. Así se da una combinación de la literatura popular andaluza y el lenguaje coloquial actual, al estilo de J, que escribe superbien y superclaro. Es ir un paso más allá.

¿Pero te ha dado algún reparo mezclarlo?
No. No sé cómo se ha podido interpretar en esa entrevista, pero al revés, lo disfruto mucho. Como filóloga, me interesa muchísima a nivel de evolución del lenguaje, cómo se va transformando y cómo cambia el lenguaje en el plano musical. Me parece un trabajo interesante y lo hago a conciencia, traducir la tradición a la actualidad. De hecho decimos lo mismo: el amor y el desamor es el mismo, las penas siguen siendo las mismas. Igual lo puede expresar un poema anónimo del siglo XVIII que La Zowi. Me gusta reflejarlo líricamente, y también musicalmente. Por eso voy de la granaina al estribillo pop en ‘Cosas buenas’. Es lo mismo. Me gusta darle naturalidad a ese paso de un sitio a otro, mostrar que no estamos tan distantes. Mira, el otro día me hizo mucha ilusión una cosa que pasó en un concierto que hicimos en Galicia: como aún estamos adaptando el repertorio a este disco, se me olvidó cantar ‘Cosas buenas’. Y unas chicas del público empezaron a pedirla, así que salimos para tocarla. Entonces el guitarrista se arrancó con la introducción por granaina, y de repente el público empezó a cantar esa granaina a coro como si fuera una canción pop (me la canta). Fue superchulo, es algo que me emocionó mucho porque es justo lo que yo quería conseguir.

Has mencionado a La Zowi, y justo la entrevistaba hace unos días y estaba por Granada también, en casa de su madre.
Sí, vivimos cerca.

(De su relación con La Zowi) «Nos conocemos de pequeñas y nuestros padres eran íntimos amigos. Hemos tirado por caminos diferentes en el arte, pero tenemos un vínculo»

No recuerdo si os lo leí a ti o a ella, que vuestros padres eran muy amigos, ¿no?
Superamigos, sí. ¡El Yerbita! El nombre artístico del padre de La Zowi es El Yerbita. Es muy curioso. Hemos ido al mismo colegio, al Ave María Sacromonte, que debe ser de los más bonitos del mundo, porque sales al patio y ves la Alhambra y todo el bosque alrededor. Es maravilloso, y yo creo que algo nos ha tenido que influir a los que hemos estudiado ahí y hemos salido artistas. Mi hermana Estrella y mi hermano Kiki han estudiado allí, Zoe y su hermana Lola… todos íbamos allí. Nos conocemos de pequeñas y nuestros padres eran íntimos amigos. De hecho, El Yerbita y mi padre trabajaron en un disco que se llamaba ‘Malgré La Nuit‘, y el disco empieza con Lola, la hermana de La Zowi, cantando una canción de Brassens en francés (Nde: ‘Le Petit Joueur De Flûteau’) y ya luego entran mi padre y el suyo. Ahí está la unión. Hemos tirado por caminos diferentes en el arte, pero tenemos un vínculo. Y además creo que el flamenco y el trap tienen mucho que ver.

Hay una colaboración ahí pendiente, entonces.
Sí, me encantaría. A ver si en esta cuarentena que estamos más tranquilas, hacemos algo.

Me suena totalmente creíble, porque no paras de hacer cosas. Desde que publicaste ‘Ole Lorelei’, publicaste también el disco con el grupo Prado Negro, este nuevo álbum tuyo y te leí hablando de un disco junto a Paco Ibáñez, que no sé en qué ha quedado. Y todo eso sin dejar de actuar.
¡Este año he currado mogollón! Me voy metiendo en berenjenales, en proyectos… Como diría mi padre, «como no me puedo quedar quieta, me meto en líos». (Risas) Con ‘Ole Lorelei’ hemos trabajado muchísimo… ¡y ya lo hecho de menos! Y con Prado Negro me lo paso muy bien, porque ahí saco mi afición a la literatura. Y me mola mucho estar en un grupo, porque ahí no solo del todo Soleá. Eso me parece muy atractivo, así descanso de mí. (Risas) Y lo de Paco Ibáñez, fui a Barcelona a principios de marzo para empezar a grabar y justo estalló lo del coronavirus. Estuvimos dos días trabajando y lo tuvimos que dejar, se suspendió todo. Pero bueno, es un proyecto que tengo muy avanzado y me hace mucha ilusión.

Y ahora tienes también pendiente el disco de noise rock que pensabas hacer con David y ha terminado siendo ‘Lo que te falta’.
¡Es verdad! (Risas) Sí, sí, es algo que tengo ahí, sobre todo ahora que estoy escuchando mucho el último disco de Triángulo (de Amor Bizarro), que es una obra maestra. Si hablas con ellos, dales la enhorabuena de mi parte. Lo escucho y sí, sigo teniendo las mismas ganas de hacer eso. Y ayer encima me dormí escuchando a Sonic Youth… (Risas)

Leí que te haría ilusión que María Jiménez escuchara ‘Lo que te falta’, ya que en buena medida te ha inspirado en el disco. ¿Sabes si ya si lo ha escuchado?
No lo sé, no me ha llegado todavía nada. Estoy esperando ir a Madrid y poder enviarle el disco. No la conozco personalmente, pero soy una fan absoluta. Me encantaría saber su opinión.

Es una figura que en mi generación al menos tenemos grabada a fuego, sus apariciones televisivas, sus canciones…
Yo igual, me acuerdo perfectamente de sus bailes, las letras de sus canciones. Pensabas «¡Hala! ¡Qué dice esta mujer!» Qué guay, qué valiente, ¡qué rubia explosiva! (Risas)

Ojete Calor y Ana Belén presentan su «canción de balcón», una versión de ‘Agapimú’

10

Siguen sucediéndose los entretenimientos musicales de confinamiento, y ahora son Ojete Calor quienes presentan nueva música desde casa. Se trata de una versión de ‘Agapimú’ de Ana Belén para la que Carlos Areces y Aníbal Gómez han contado con la mismísima Ana Belén como artista invitada, como si vivir una pandemia no fuera suficientemente surrealista.

Los tres músicos implicados en esta versión de ‘Agapimú’, una canción original de la cantante italiana Mia Martini que Ana Belén popularizó en 1979, aparecen junto a un títere en su correspondiente videoclip, realizado por supuesto mediante videollamada. Ojete Calor quieren que esta canción corra la misma suerte que ‘Resistiré’ de Dúo Dinámico y que se convierta en la «nueva canción de balcón con la que contraatacar a tus vecinos».

‘Agapimú’ no es la primera ni será la última novedad musical que producirá la cuarentena: Charli XCX ya prepara nuevo disco gestado durante el estado de alarma y ha anunciado que sale en mayo, Bono de U2 ha presentado una canción nueva, Cardi B ha «triunfado» con el remix de su vídeo viral gritando la palabra que todos conocemos, y algunos artistas, como James Blake o Angel Olsen, están aprovechando el distanciamiento para cantar versiones desde sus redes.

Nick Cave anuncia nuevas fechas en Madrid y Barcelona para mayo de 2021

1

Tras verse obligados a aplazar su extensa gira de grandes recintos, Nick Cave and The Bad Seeds anuncian hoy nuevas fechas. Los conciertos previstos para el 25 de abril en el WiZink Center de Madrid y el día 26 en el Palau Sant Jordi de Barcelona pasan a celebrarse en 2021. Las nuevas fechas son el 23 de mayo de 2021 en el WiZik Center de Madrid y el día 27 de mayo de 2021 en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Las entradas adquiridas para los conciertos aplazados son válidas para estas nuevas fechas, por lo que no es necesario realizar ningún cambio. Así mismo, ya están disponibles las entradas para los nuevos conciertos a través de los puntos de venta habituales. El precio oscila entre los 48 euros y los 94 euros (gastos de distribución no incluidos).

El decimoséptimo álbum de estudio de Nick Cave and The Bad Seeds, ‘Ghosteen‘, veía la luz en octubre de 2019 y ha sido recibido como uno de sus mejores trabajos hasta la fecha tanto por crítica como por público. El disco, que es doble, entró dentro del top 10 de varios territorios a su salida, incluidos Reino Unido y España y apareció en los repasos de lo mejor del año de diversas publicaciones. ‘Ghosteen’ apareció en el número 20 de la lista de mejores álbumes de 2019 para nuestra redacción.

Tiger King: Joe Exotic no canta sus canciones… y no es ningún secreto

5

Joe Exotic, probablamente el personaje pop que la humanidad merecía desde hace tiempo, es el protagonista de la serie documental más comentada del momento, una ‘Tiger King‘ que hay que ver para creer. La serie cuenta la historia del dueño de un zoo privado de Oklahoma aficionado a las armas y con el peor flequillo de la historia que es encarcelado por contratar a un sicario para eliminar a su enemiga activista de los animales; pero a medida que avanza la serie, esta va desenredando subtramas a cada cual más siniestra que hunden al espectador progresivamente en lo más oscuro de la decadencia humana.

Si hay un elemento que ameniza el visionado a veces escalofriante, otras bochornoso, de ‘Tiger King’ es su música. Bueno, más o menos. Porque además de llevar un zoo sobre el que habla en su propio canal de Youtube, Joe Exotic es cantante de country y a lo largo de su «carrera» ha publicado varias canciones como ‘I Saw a Tiger’ o ‘Here Kitty Kitty’ que no están tan mal. Durante el visionado de la serie uno puede llegar a preguntarse cómo un hombre con la voz nasal de Joe Exotic puede luego transformarse en un «crooner» total en estas canciones capaz de hacernos pensar en el nuevo Johnny Cash, pero por si el playback fatal de estos vídeos no era ya suficiente motivo de sospecha, la realidad es que Joe Exotic no canta estas canciones y además esto no es ningún secreto.

Varios medios como Vanity Fair o Los Angeles Times han dedicado artículos a este asunto confirmando que los artífices reales de las canciones de Joe Exotic son el compositor Vince Johnson y el cantante Danny Clinton. Ambos aparecen acreditados en la serie y han explicado que se dedicaban a componer «novelty tunes» (un tipo de canción humorística popular en Estados Unidos) por encargo cuando empezaron a trabajar con Joe Exotic, quien tras descubrir una de sus canciones por internet les propuso colaborar para el futuro programa de televisión por cable que se encontraba preparando, y que jamás llegaría a existir. Su colaboración consistía en que Joe Exotic les proponía un tema y ellos entregaban una canción cada dos semanas.

Tanto Johnson como Clinton fueron los primeros sorprendidos al descubrir que lo que estaba haciendo Joe Exotic con sus canciones es un Milli Vanilli de manual, es decir, interpretarlas en videoclips como si las hubiera cantado él de verdad. Cabe mencionar que Joseph Allen Maldonado-Passage jamás reconoce durante la serie no ser el autor de estas composiciones de country, algunas de las cuales, por cierto, habrían tenido sus posibilidades en las conservadoras radios americanas de música country: seguro que algunas las habrían pinchado antes que a Kacey Musgraves.

En declaraciones a Vanity Fair, uno de los productores de los vídeos de Joe Exotic recuerda que, en una ocasión, este llegó a contar a sus empleados que había viajado a Dallas durante un fin de semana para componer… cuando ese mismo fin de semana había interactuado con ellos físicamente en el zoo. Un artista de la mentira sobre el que todo el mundo está hablando: al menos hay que reconocer que Joe Exotic ha sabido venderse.


Yves Tumor / Heaven to a Tortured Mind

9

Yves Tumor es uno de esos artistas inclasificables que hacen de la fusión imposible de géneros su marca para convertirlos en algo único. Partiendo tanto de géneros clásicos como el rock, el R&B, el jazz o el soul como de la música de «vanguardia», el ambient, el noise o la electrónica, Tumor creaba en su anterior disco, ‘Safe in the Hands of Love‘, un mundo extraño y fascinante en el que adentrarse, lo cual a su vez era fácil de mano de singles estelares como ‘Noid’ o ‘Licking an Orchid’. En su nuevo trabajo, ‘Heaven to a Tortured Mind’, Yves Tumor se sumerge en su lado más rock y ruidoso para llevarlo hacia lugares nuevamente insospechados, sensuales y perturbados.

El single ‘Gospel for a New Century’ no es exactamente «gospel», pero sí es un ataque implacable de vientos disonantes y baterías que no pueden sonar más agresivas y amenazantes desde el segundo cero. La instrumentación de la canción pervierte los sonidos del funk clásico y la Motown y suena colosal y catastrófica, como si fuera capaz de barrer a cualquiera con el volumen adecuado, y en contraste, Yves camina detrás de ella con una entereza absoluta, como ajeno al caos que sucede a sus espaldas. Preocupado por defender su dignidad ante un amor que no le valora («yo puedo serlo todo, tú puedes ser más pero no tienes corazón»), Tumor se supera con una ‘Gospel for a New Century’ que solo parece partir del sonido de ‘Noid’ para transformarlo en algo muchísimo más grande e impactante.

¿Y a dónde nos lleva el «big bang» de ‘Gospel for a New Century’ a lo largo de ‘Heaven to a Tortured Mind’? La canción siguiente, ‘Medicine Burn’ presenta, más que un diálogo entre guitarras y baterías, un enfrentamiento entre ellos a vida o muerte, y la canción, que referencia el demonio de «siete cabezas y seiscientos dientes» de Hunter S. Thompson y habla de «cabezas decapitadas en la guillotina mental», emplea unas capas noise que remiten al trabajo de Merzbow. Así se las gasta el amigo. Lo mejor de ‘Heaven to a Tortured Mind’ es que poco después de esta violenta canción aparece una maravillosa ‘Kerosene!’ que suena como un clásico perdido de soul-rock psicodélico interpretado por una cantautora de los 90 tipo Sinéad O’Connor o Alanis Morissette. En realidad es Diana Gordon (co-autora de varios temas de ‘Lemonade‘ de Beyoncé) quien junto a Yves aúlla esta explosiva invitación a la sensualidad sin ataduras.

Este cruce de ruido depravado y carnalidad (hay que recordar que la mayor influencia de Yves Tumor es Throbbing Gristle) define un trabajo que, al fin y al cabo, recibe el título de ‘Heaven to a Tortured Mind’, pero quizá eso ya lo sabíamos del disco anterior. Este es especial porque, en él, Yves Tumor crece como compositor pop sin renunciar en absoluto a su visión experimental y por momentos antagonista (la ruidosa ‘Romanticist’) de la música, aún desperdigando por el camino algunos temas que pasan más desapercibidos. Así, las maravillosas cuerdas sintetizadas de ‘Hasdallen Lights’ están tan hechas para tocarnos la fibra sensible como su mensaje de confrontación personal «¿De qué huyes? ¿Qué echas de menos? ¿Qué anhelas?», y el psych-rock gritón de ‘Dream Palette’ interpretado junto a Kelsey Lu habría sido, quizá, desde otra forma y en otras circunstancias, un éxito en alguna emisora de radio alternativa. Hace unos años, Tumor reconocía a Pitchfork que no concebía otra cosa que escribir «hits» y en ‘Heaven to a Tortured Mind’ nunca ha estado más cerca de conseguirlos.

Mención especial merece la excelente producción de ‘Heaven to a Tortured Mind’, en la que ha tenido un papel clave un Justin Raisen conocido por su trabajo con Kim Gordon, Sunflower Bean, Marissa Nadler… y también por su polémica con Lizzo. Al margen de lo exquisita que suena la distorsión en dos joyitas del disco como son la glam ‘Super Stars’ y la pesadillesca ‘Asteroid Blues’, ‘Heaven to a Tortured Mind’ es probablemente uno de los discos de rock mejor producidos que se oirán este año por la nitidez con la que suena su densidad de elementos. Una observación reflejada en otro contraste: el del single principal del álbum y la tierna balada final ‘A Greater Love’ que lo cierra. Escuchadas una detrás de otra es posible comprender el disco casi en su totalidad.

Calificación: 8/10
Lo mejor: ‘Gospel for a New Century’, ‘Kerosene!’, ‘Hasdallen Lights’, ‘Dream Palette’
Te gustará si te gusta: Ariel Pink, St. Vincent, Childish Gambino, Unknown Mortal Orchestra
Youtube: vídeo de ‘Gospel for a New Century’

Sorry capturan en ‘More’ la seducción sucia y violenta del indie rock de los 00

0

Tras un par de años dando qué hablar en los círculos del rock alternativo británico, al fin el pasado viernes 27 de marzo se editaba ‘925‘, el álbum debut del grupo llamado como muchas canciones populares, Sorry. El grupo londinense erigido en torno a Asha Lorenz y Louis O’Bryen, dos amigos de la infancia, había venido publicando desde 2017 hasta este año un goteo incesante de singles en el potente sello indie Domino Records, y ya se hacía de rogar su primer disco. En él no olvidan ‘Starstruck’, su tema más popular hasta la fecha, pero sobre todo contiene canciones nuevas, mostrando que pasaban de marcarse una suerte de «recopilatorio-debut» porque en ellos no escasea precisamente la inventiva.

Y el mejor ejemplo es ‘More’, el tema con el que a finales de enero anunciaban el álbum y que es, claramente, uno de los grandes ganchos de ‘925’. Y, a pesar de serlo, se ubica significativamente casi cerrándolo como corte 11 de 13. ¿Van tan sobrados? Os lo contaremos en breve en la correspondiente reseña, pero lo que ‘More’ deja claro es que Sorry son capaces de hacer canciones realmente irresistibles ya les de por acercarse al último Bowie (‘Right Round The Clock’) o al jazz (‘Rock ‘n’ Roll Star’). En este caso, aunque ellos citen influencias tan inopinadas como su compañero de sello (Sandy) Alex G, Hermann Hesse, Dean Blunt o Tony Bennett, este tema tiene ese poder de seducción sucia y violenta que presidía algunos de los proyectos de rock alternativo con voz femenina que triunfaron en los 90, como Yeah Yeah Yeahs o The Kills.

A algo así, sin olvidarnos de la primera PJ Harvey, suena ‘More’: con unas percusiones plúmbeas, Asha ronronea con su voz distorsionada mientras percute un bajo henchido de fuzz que conduce a la resultona melodía del estribillo, cantado a coro con Louis. Es solo uno de los recovecos de este ‘925’ repleto de sorpresas, pero uno de los más brillantes e inmediatos.

Belako, Nueva Vulcano, DEVA, Mon Dvy, Band À Part, Mostaza Gálvez, Vega Almohalla… en Sesión de Control

1


Nueva edición de nuestra Sesión de Control, sección dedicada a repasar las novedades más destacadas del panorama alternativo de nuestro país y Latinoamérica. Al final del artículo encontrarás la playlist de Spotify de esta sección que se renueva quincenalmente. [Foto exterior: Belako; foto interior: Nueva Vulcano, por Kenneth Santos.]

En las dos últimas semanas, se han sucedido casi tantos discos postergados –tal es el caso de los de Chucho, The New Raemon y Mujeres, que han sido desplazados a mayo a la vez que mostraban nuevos avances de ‘Corazón roto y brillante’, ‘Coplas del andar torcido’ y ‘Siento muerte’, respectivamente– como publicados. Pero así y todo, ha habido un buen puñado de novedades. Comenzando con Mostaza Gálvez, proyecto de Guille Mostaza (Ellos) y Frank Gálvez, que han publicado vía Subterfuge Records su segundo trabajo ‘Desventura’. Otro dúo, esta vez el tweepopero Band À Part, ha publicado en Elefant Records el más electrónico e inspirado en la cultura nipona ‘Templos y neones’. Nightcrawler, proyecto de retrosynthpop del barcelonés George Gold que se ha ganado los parabienes del mismísimo John Carpenter, ha lanzado su tercer largo ‘Visionary’.


Por su parte María Forqué –hija de Verónica y nieta de José María– lanza una segunda mixtape de su proyecto de electrónica oscura y provocadora Virgen María, esta vez con colaboraciones de Tomasa Del Real, Daniela Blume, MC Buzzz o perth Daijing. También destaca ‘En el punto de ira’, el álbum debut de Mon Dvy, proyecto de hip pop contemporáneo de Martín Muñoz, conocido como batería del dúo rock Yawners. Debutan en largo, además, el cuarteto barcelonés Thee Operators en BCore Disc, adoptando el castellano para su power pop de vena hardcore tras dos EPs en inglés. Y, hablando de EPs, han publicado discos en este formato los maños Mediapunta, haciendo gala de su rock garajero y pegadizo, Bambikina, con un ‘Túnel’ en el que han colaborado DePedro y Club del Río, y Os Peregrinos, proyecto de Charlie Mysterio y Roger De Flor que da continuidad con un doble single al precioso ‘Canto peregrino’.


A esos discos se sumarán en las próximas semanas/meses otros como los que han adelantado en los últimos días Belako –’Plastic Drama’ es otro de los discos que se van a mayo, y están avanzando un tema cada viernes hasta entonces–, Nueva Vulcano –que han reaparecido para adelantar la tierna y cómica ‘Disney y resaca padre’–, Renaldo & Clara –con un sorprendente giro sonoro que adelanta su próximo disco ‘L’amor fa calor’, a editar en septiembre–, Melenas –cuyo vídeo estrenábamos en nuestra web–, los chilenos Ases Falsos –que editarán dos discos simultáneos, ‘Tacto’ y ‘Chocadito’– o Chisme –el proyecto de Fernando Epelde, ex-Modulok, avanza su segundo disco en un año, ‘Todo es ficción’, con la algo LCD Soundsystem ‘Pablo’–. Nos ha llamado la atención, además, el nuevo EP dedicado a la España negra anunciado por Técnicas y Procedimientos, en el que se incluye ‘Nueva Inglaterra’, con la colaboración de Tulsa.


Además, hay otros artistas y proyectos que han publicado singles el supergrupo rock Mi Capitán, la exitosa –gracias a su tema en la cabecera de ‘La casa de papel’– Cecilia Krull, el debut solo de Javier Egea de Cosmen Adelaida con el nombre de Cosmen, la artista de R&B DEVA, One Path, Apartamentos Acapulco, la promesa encumbrada por ‘Élite’ Vega Almohalla y Corizonas –que amenizan la espera de un nuevo disco con una versión de ‘Confortably Numb’ de Pink Floyd–, junto a temas de interesantes artistas emergentes como MAVICA, from y Maren.


Escucha y suscríbete a «Sesión de Control»