Los cantantes también están enclaustrados en sus casas como los que más. Algunos están aprovechando la ocasión para ofrecer conciertos a través de Instagram, y otros además de hacer eso, están cantando a sus vecinos desde la ventana.
Es el caso de Ruth Lorenzo, que además de formar parte de la iniciativa #YoMeQuedoEnCasa Festival, ha salido al balcón para aderezar los días de su patio de vecinos. En un momento la han grabado entonando el aria ’Nessun dorma’ de ‘Turandot’ (Giacomo Puccini), para muchos conocido como el mayor hit de Luciano Pavarotti. «¡Vamos, vecinos, que nosotros podemos!», continúa gritando Ruth entre una multitud de aplausos tras cantar esta composición que irónicamente se llama «Que nadie duerma». Y en otro se ha grabado ella misma para compartir una versión nocturna de ‘Dancing in the Rain’, el tema que llevó a Eurovisión, acompañado del texto en Instagram «music makes people come together».
Ambos vídeos han logrado decenas de miles de reproducciones en las últimas horas, siendo uno de los “virales” que está dejando la era del coronavirus. Otro es ‘Resistiré’ de Dúo Dinámico, que además de número 1 en iTunes España 32 años después de su edición, sube ya al puesto 129 en Spotify, rodeado de hits de reggaetón.
Cargando ...
Que Ruth Lorenzo sea tu vecina y te cante esto durante la cuarentena? Mi sueño pic.twitter.com/qwshfIrj8r
En estos tiempos difíciles tenemos que poner nuestro pequeño rayito de luz. Un poco de esperanza y alegría para afrontar esto con fuerza. Hoy @RuthLorenzo lo ha hecho con música, algo que traspasa cualquier barrera y solo nos recuerda lo bonito que es sentir#YoMeQuedoEnCasapic.twitter.com/JnKwgZ1EGH
Este viernes, 20 de marzo, Triángulo de Amor Bizarro publican su quinto álbum de estudio, homónimo (aunque del revés y todo junto: ‘oɹɹɐzıqɹoɯɐǝpolnƃuɐıɹʇ’). Un disco con el que pretenden dar un giro a su carrera tras más de diez años, cuatro discos, varios EPs y discos de rarezas, que les han encumbrado como el grupo crucial en el rock nacional de este siglo XXI. Punto. No es ninguna sorpresa, por tanto, que estemos ante otro discazo más, un álbum muy diverso en el que han cambiado sus hábitos de trabajo para insuflar nuevos bríos a su música, pero manteniéndose tan reconocibles como siempre.
Sobre todo eso hablábamos vía telefónica con Rodrigo Caamaño (voz y guitarra) y Rafa Mallo (batería), justo cuando la actual crisis sanitaria (también económica y social) provocada por el COVID-19 estaba a punto de estallar, a pocas horas de que comenzaran a decretarse cierres de escuelas y se sugiriera el teletrabajo en algunas comunidades. Quizá por eso nos permitíamos, aunque tímidamente, bromear sobre un asunto que parece que ya ha cambiado el mundo para siempre. También el de la cultura: tras el torrente de cancelaciones de festivales y cierre de salas, la única fecha de presentación de este disco que parece garantizada ahora mismo es la que ofrecerán en Ochoymedio Club de Madrid, el día 2 de octubre.
Pese a la distancia que da un manos libres, percibía claramente la excitación en las voces de Rodrigo –que capitaliza la conversación y quiere explicar tantas cosas que a veces es incontenible– y Rafa –más discreto, cediendo a su colega los mandos de la conversación en casi todo momento–. Se nota que este es un disco muy importante para ellos (como pronto lo será para todos) y se les percibe encantados de discutir sobre el origen y el concepto del álbum. La charla es tan extensa, de hecho, que hemos decidido dividirla en dos: una primera, que publicamos hoy, centrada en la parte más conceptual y sonora del disco; y una segunda, que presentaremos en las próximas horas, donde hablamos más a fondo sobre las canciones del disco y su traslación al directo.
Además de escuchar atentamente el disco, justo acabo de leer su nota de prensa y me ha llamado la atención una frase: «Este disco representa la causa y el por qué de nuestra dedicación a esto». ¿Qué quiere decir eso exactamente?
Rodrigo: (Silencio) «Bueno, ya sabes que a veces las notas de prensa…» (Risas)
Las carga el diablo…
Rodrigo: «Exactamente. A veces no tenemos ni idea de lo que van a decir. Pero bueno, ya cuando terminamos ‘El gatopardo’ y pensamos qué hacer (después), quisimos hacer algo diferente. Entendíamos que los cuatro primeros discos tienen una unidad, y de hecho publicamos ‘El gatopardo’ como para separar. Para olvidarnos de todo y volver a empezar, como volver a aprender a hacer música (partiendo) de cero. Y empezaron a salir canciones más personales, ¿no?»
Rafa: «Como más puras, o más concretas…»
Rodrigo: «Entonces el planteamiento fue «vamos a hacer un disco que no hicimos nunca: contemporáneo, de nuestra época». Antes nosotros siempre planteábamos la música sin una perspectiva temporal, siempre quitamos la temporalidad a la música. Así que, si ‘Salve Discordia’ fue planteado como un disco de rock ‘n roll clásico, compuesto tocando todos juntos, quisimos que este fuera un disco de pop. Un disco de pop contemporáneo en el que habláramos de cosas más puras, profundizando en, por ejemplo, una canción romántica sin control. Y dijimos «¿qué es lo que menos nos gusta del mundo?» El centrismo. Todo lo que representa el centro, el común denominador, el indie, el pop rock… Nunca nos interesó la música que le gusta un poco a mucha gente«.
«Nunca nos interesó la música que le gusta un poco a mucha gente»
Rodrigo: «Así que la idea fue apartarnos del todo de lo que no queremos ser, ese rollo centrista que tanto se llevó también política y que es la nada, el conjunto vacío. De ahí el agujero negro que simboliza la portada. Y dijimos «ahora vamos a coger las canciones y alejarlas de ese centro lo máximo posible», convertirlas en algo que no gusta nada pero que a nosotros nos encanta, que es el extremismo. Una palabra que ahora está prohibida en el lenguaje político y en los medios, pero que es lo que musicalmente fuimos toda la puta vida. Eso significa que cada canción está muy alejada de las otras. Si es una canción violenta, vamos a hacerla lo más violenta que podamos; si es una canción sobre la soledad, vamos a intentar que describa la soledad más pura y fría, quitarle el cinismo… Como si compartimentáramos sentimientos o emociones. Ese fue el punto de partida del disco muy desde el principio: huir del centrismo, de las guitarras un poquito distorsionadas. Si una guitarra está distorsionada, que esté muy distorsionada; o lo contrario: nada distorsionada».
Mencionabas la portada, y llama la atención porque es la más austera que tenéis, es casi una mancha. Da la impresión de que representa una de esas fundas de papel que puedes encontrar en un viejo vinilo. Quizá no es representativa de esa diversidad que hay en el disco.
Rodrigo: «Tiene que ver también con lo que estábamos comentando. En general el planteamiento del disco era el minimalismo, en contraposición al barroco que veníamos usando antes. Que, en realidad, encajaba con el rock, que en sí es también barroco, con millones de frecuencias a la vez. Pero también con la portada quisimos hacer algo que no habíamos hecho antes. Así que hablamos con Javi, que lleva la dirección de arte de Mushroom Pillow, y le transmitimos nuestras ideas. Cuando lo vimos y se lo empezamos a enseñar a gente, nos dijeron lo mismo que tú.»
Rafa: «Y nos pareció que el concepto encajaba mucho».
Rodrigo: «Enseguida conectó con la idea del disco. Probamos a incluir texto en la imagen, pero nos pareció que tenía que ser completamente desnudo».
Rafa: «Es como muy concreto».
«La idea fue apartarnos del todo de lo que no queremos ser, ese rollo centrista que tanto se llevó también política y que es la nada, el conjunto vacío»
Antes habéis dicho que habíais intentado hacer un disco contemporáneo, pero no sé si he entendido qué queréis decir: ¿hablamos de sonidos o de filosofía?
Rodrigo: «Un poco de todo. Empezando por las letras, que son emociones nuestras, pero rebotadas del ambiente (actual). Pero sobre todo por el planteamiento del disco. Coincidió que habíamos actualizado algunos equipos de nuestro estudio doméstico y pensamos en aprovechar las herramientas digitales que teníamos, que nunca lo habíamos hecho. Empezamos a juguetear con cajas de ritmo, de estas apps de móvil. Que son como un juego, pero Rafa, que toca la batería que flipas, se ponía a enredar con ellas y hacía unas cosas supercomplejas, polirrítmicas, y fue lo que usamos como semilla. Fue una manera de alejarnos de componer la base con guitarra y voz, aunque sí hay alguna canción que está escrita así, pero hemos tratado de partir de otras herramientas. O incluso ninguna herramienta: a veces ha consistido más en hablar sobre la idea de la canción, escuchando canciones de otros o partiendo de melodías que teníamos grabadas en el móvil… antes que coger ningún instrumento».
Rafa: «Así hemos evitado estar condicionados».
Rodrigo: «No sé si me explico, pero tratábamos de tener la canción formada mentalmente y, cuando estaba madura, cuando empieza a asomar lo que quiere ser, ya cogíamos la guitarra, el bajo o un teclado para hacer una armadura de acordes. Es un proceso más abstracto».
Rafa: «Básicamente era usar puntos de partida diferentes, usar el estudio no grabando maquetas, sino con cosas que ya serían definitivas».
Rodrigo: «Eso es. En otros discos me daba rabia la dinámica de grabar demos de canciones en el local de ensayo y luego ir al estudio y… se pierde algo. Vas al estudio a hacer el trabajo dos veces, solo que con mayor calidad de sonido. Eso a veces no es un proceso creativo. En otros tiempos las compañías mandaban al grupo seis meses a un estudio y claro, las primeras tomas ya eran las buenas. Lo hemos enfocado así, porque las primeras sesiones las grabamos en ProTools (Nde: un software de grabación muy común) y hay teclados que se han usado tal cual. Hemos grabado en estudio las baterías, instrumentos que dan un salto de calidad técnica».
«Tratábamos de tener la canción formada mentalmente y, cuando estaba madura, cuando empieza a asomar lo que quiere ser, ya cogíamos la guitarra, el bajo o un teclado para hacer una armadura de acordes»
Creo que ya entiendo, es contemporáneo en cuanto que es un proceso similar al que imaginamos de un disco de Kanye West, por ejemplo.
Rodrigo: «Es que eso es un lujo, y con los medios tecnológicos que tenemos ahora te puedes acercar a eso, a lo que hacían los grandes grupos de pop y de rock de los 60 y los 70. Evitar grabar una canción otra vez cuando a lo mejor la toma buena era la de la demo, se pierde su urgencia. Pero crear algo y grabarlo al instante, es la hostia».
Rafa: «Es la hostia».
Rodrigo: «Fue aprovechar mejor las tecnologías contemporáneas. Y sí, es como se hacen los discos de hip hop, pero nosotros somos una banda… en tiempo real». (Risas)
El reto ahora es llevar eso al directo, ¿no?
Rodrigo: «Sí, es un reto, pero estamos adaptándolo bien. Queremos seguir metiendo el rollo de una banda».
Rafa: «Estamos adaptándolo a nuestras capacidades, que es tocar».
Rodrigo: «Claro, no porque hagamos una música un poco diferente, de repente dejaremos de ser nosotros. Una base pregrabada y nosotros tocando por encima… según como lo uses puede estar muy bien, pero nunca fue nuestro rollo. Lo nuestro es más orgánico, más de tirones, y eso no vamos a perderlo, esa espontaneidad. Además, a mí tocar sobre una claqueta siempre me pareció un puto rollo». (Risas)
Rafa: «Eso no te deja salirte un poco, que si un día quieres ir más fuerte, puedes. Eso es lo que nos da la vida en los conciertos».
Ya os había leído que no os planteáis llevar pregrabados. Pero ¿tampoco necesitareis ampliar un poco la instrumentación, sintetizadores o guitarras acústicas, que suenan en varias canciones?
Rodrigo: «Claro, claro… En ‘Vigilantes del espejo’. La estamos adaptando a la manera clásica, con una eléctrica limpia, porque nosotros guitarras acústicas en directo las tenemos prohibidas porque se acoplan sin control. (Risas) A mí me encantan ese tipo de sonoridades, pero siempre las tenemos prohibidísimas porque son un infierno, así que es mejor ir con la eléctrica a una sonoridad más ecualizada. Después sí estamos ampliando el set, tendremos que llevar más sintetizadores, estamos usando el sampler… Pero no como se usa ahora, sino como en los 80 o 90, en la época de las raves post-acid house, empleándolo como un teclado. Creo que es una tecnología que se perdió un poco con el rollo del ordenador y era un instrumento loquísimo, tal como lo usaban los Pet Shop Boys o se hizo en ‘Screamadelica’. En este disco lo hemos usado mucho en el estudio, sampleándonos a nosotros mismos, nuestras propias guitarras y convertirlas en sonidos de teclado. Justo en estas semanas estamos trabajando en eso, va a quedar bien».
Rafa: Para nosotros es muy fresco usar el sampler así, te abre otras miles de posibilidades.
«Estamos usando el sampler… Pero no como se usa ahora, sino como en los 80 o 90, en la época de las raves post-acid house»
Le dirijo esta pregunta a Rafa, que no le dejas meter baza, Rodrigo…
(Risas)
Rodrigo: «Es que empiezo a hablar…»
Rafa: «Y yo que soy callado…»
Antes comentabais que habéis empezado a experimentar con cajas de ritmo. ¿Qué supone para un batería como tú, que eres un batería de estos contundente, de pegada? ¿Qué incidencia puede tener en tu forma de tocar?
Rafa: «Pues como estamos diciendo, es una manera de renovar cosas. Hay cosas que yo no sería capaz de fijar y con una máquina podía tocar muy rápido, hacer arreglos muy locos… Te sirve como punto de partida. Pero era como jugar, era como un juguete, aprovechando en mis viajes de bus o de tren para jugar con los sonidos, probar delays, usar 26 sonidos de batería diferentes… cosas que no puedes hacer en una batería real. Y pequeñas partes de esos ritmos podían servir como inicios de algo, pequeñas partes de esos ritmos que servían como inicio de algo, y después yo mismo los toco».
Comentabais que en ‘Ruptura‘ sucedió un poco así, ¿no?
Rafa: «Sí, exacto. Y como en este disco hemos hablado mucho sobre las canciones partiendo de la idea, el ritmo tenía mucho que aportar a eso. La caja de ritmos fue como un refresco para la cabeza, amplias posibilidades, aunque al final soy yo el que lo toque. Lo que sí aportamos son sonidos diferentes que sí vamos a acoplar al directo».
Rodrigo: «Fuimos trabajando más en paralelo, en lugar de estar anclados al local de ensayos, los cuatro tocando juntos… Quedábamos y dábamos unas premisas, y quince días o un mes después, enseñábamos lo que teníamos e íbamos juntando. Cuando no tienes una base sonora para escuchar, tienes que comunicarte así».
Rafa: «Que también es bueno, porque no te condiciona. A veces cuando escuchas una rueda de acordes, te lleva a algo… Y aquí partías de la idea nada más. Era pensarlo de otra manera, y refresca la manera de tocar. Por ejemplo, en ‘ASMR para ti’, toqué como nunca toqué en mi vida, en plan relajando muchísimo, tocando «muy débil»».
Rodrigo: «Costó mucho cogerle el rollo de la tensión y la energía… Tocar fuerte siempre fue nuestra movida, en otros discos es más constante. Pero en este disco quisimos distribuir más esa energía, fue igual lo más… (Duda) Fue lo que llevó un ejercicio de búsqueda e investigación que más costó».
Rafa: «Igual es una manera más clásica de tocar para otra gente, pero para nosotros fue anti-intuitivo».
Rodrigo: «Con «ASMR» pasó un poco eso: tocabas un poquito más suave y quedaba blanda, le dabas un poquito más de caña, e iba a otro mundo ese pop rock».
Rafa: «Eso fue muy difícil de medir, pero se notaba».
Bunbury es otro de los primeros artistas que han decidido posponer el lanzamiento de su disco, ante la incertidumbre de cuándo van a abrir las tiendas o cuándo se podrá viajar para la promoción del mismo. El artista ha sido número 1 en España con discos como ‘Gran Rex’, ‘Helville de luxe’, ‘Las consecuencias’ y ‘Expectativas’, por lo que este era uno de los lanzamientos más importantes de la temporada.
El disco ‘Posible’ iba a salir a la venta el 17 de abril y de hecho ya conocemos dos sencillos del mismo, ‘Hombre de acción’ y ‘Deseos de usar y tirar’, y hoy mismo ya ha dado a conocer otro. Sin embargo, se ha decidido posponer el lanzamiento del largo sine die. Insistimos: aunque por ejemplo en iTunes figure que la nueva fecha de lanzamiento es el 5 de junio, esa NO es la fecha de edición real, como se explica en un comunicado:
«Dadas las circunstancias actuales de la pandemia global del coronavirus, desde Warner Music nos vemos obligados a aplazar el lanzamiento del nuevo álbum “Posible” de Enrique Bunbury, previsto para el día 17 de abril, a una nueva fecha aún por concretar. Seguirá disponible la preventa del álbum en las plataformas habituales de venta. Dichas plataformas están indicando una fecha orientativa de salida por política de empresa, al margen de nuestro calendario, y en ningún caso es la definitiva. La fecha oficial de lanzamiento os la comunicaremos por los canales oficiales tanto el artista como de la compañía, lo antes posible».
El artista mantiene el lanzamiento de su nuevo single, ‘Cualquiera en su sano juicio (se habría vuelto loco por ti)’.
Purity Ring avanzaban hace unas semanas ‘stardew‘, el primer single del disco que están a punto de publicar el próximo 3 de abril, y hoy el dúo formado por Megan James y Corin Roddick presenta un par de pistas más fieles a su sonido. De este estreno deducimos que la banda autora de los notables ‘Shrines‘ y ‘another eternity‘ continúa con sus planes de lanzar ‘Womb’ pese a la crisis del coronavirus. Foto por: Carson Davis Brown.
Las nuevas pistas son un medio tiempo inquietante llamado ‘peacefall’, con un lyric video en el que Megan borda letras a fuego, y ‘pink lightning’, reminiscente de la era witch-house en su arranque y con otro lyric video, este inspirado en el mundo de los videojuegos. Su sello en España recalca que las diez canciones que nos esperan «han sido totalmente compuestas, grabadas, producidas y mezcladas por el dúo», apuntando que «el álbum es la crónica de una búsqueda de la comodidad y la paz en un mundo que escapa de nuestro control».
Además de las ediciones tradicionales en digital, en CD y en vinilo negro estándar, habrá otras limitadas de vinilo de color que estarán disponibles en la preventa de la tienda de Purity Ring y de 4AD (en violeta), Vinyl Me Please (gris & blanco marfil), y tiendas independientes (rojo opaco).
Eurovisión ha anunciado la cancelación de su edición de 2020 debido a la emergencia sanitaria actual provocada por la expansión del COVID-19 en todo el mundo, y que afecta especialmente a Europa, ya el mayor foco de la pandemia. La noticia llega tras días de especulaciones y preocupación ante la puesta de largo de un evento realmente colosal cuya celebración ya estaba en entredicho. El festival informa que está en contacto con el Ayuntamiento de Rotterdam para mantener la sede en la edición de 2021.
Esta es la primera vez en sus 64 años de historia que Eurovisión cancela una de sus ediciones, pero ante la «incertidumbre generada por la expansión del virus y las restricciones sanitarias implementadas por los gobiernos de todo el mundo», así como «por las autoridades neerlandesas», el festival ha decidido no llevar a cabo su edición de este año, que iba a tener lugar a mediados de mayo en Rotterdam. Como informa Wiwibloggs, Eurovisión ha explorado opciones alternativas a la celebración habitual del festival, como posponerlo o hacerlo sin público, pero ninguna ha sido viable.
El festival pide paciencia a sus seguidores mientras «trabaja en las ramificaciones de esta decisión sin precedentes» en el comunicado que adjuntamos bajo estas líneas. Blas Cantó iba a representar a España este año en Eurovisión con la canción ‘Universo’ e intentará hacerlo en la siguiente tras haber aceptado la invitación de TVE. Ha declarado: «Existe el compromiso por mi parte para seguir trabajando en nuestra candidatura en 2021 y estoy muy contento por tener la oportunidad por hacerlo el año que viene. Hay muchas cosas por hacer. Vamos a llevar Eurovisión por todo lo alto, va a ser mi bandera, y tenemos tiempo de que lo sea y de hacer una buena interpretación en 2021″. No obstante, aún está por decidir que los representantes de este año puedan participar en el certamen siguiente y, en caso de que lo hicieran, si lo harían con las mismas canciones o con canciones nuevas. Cantó también ha mostrado su preocupación por la crisis sanitaria: “Lo único que quiero es que la gente esté unida y que se queden en casa para que esto se pare lo más pronto posible. La salud es lo primero».
Glastonbury ha anunciado la cancelación de su edición de 2020 -la de su 50 aniversario- debido a la pandemia del COVID-19. La cancelación llega solo cinco días después de que el festival británico desvelara su cartel de este año, entonces indicando que ante la incertidumbre por la expansión del virus, aún no podía garantizar al 100% que el festival fuese a tener lugar.
El festival británico iba a celebrarse a finales del mes de junio como siempre en el Worthy Farm, una granja situada en el condado de Somerset, al suroeste de Inglaterra, y en su comunicado explica que, aunque espera que la situación de crisis global haya mejorado para finales de junio, ante la emergencia sanitaria que ha obligado a la población británica a asumir la responsabilidad del aislamiento social, el equipo de Glastonbury formado por decenas de miles de personas no va a poder reunirse para trabajar durante tres meses con el objetivo de construir toda la infraestructura necesaria para levantar el festival. Este indica también lo obvio, que las pérdidas económicas serán cuantiosas.
La cancelación de Glastonbury es un durísimo golpe para la industria musical británica, que este año no va a poder celebrar uno de sus festivales más multitudinarios y mediáticos. Los efectos en cadena de esta cancelación se prevén desastrosas a no muy largo plazo para la industria musical de cara a todos sus implicados. Como nos explicaba recientemente Luis de Sonido Muchacho en cuanto a la crisis de la pandemia en España, esta promete cebarse de arriba a abajo con la industria musical: “Yo creo que los afectados vamos a ser todos los que trabajamos en industrias culturales. En realidad todos, sin atender a una industria en sí, porque esto afecta de una forma directa a los ingresos inmediatos: las cancelaciones de actuaciones van a influir en mantenimiento de oficinas, en inversiones, en gastos de marketing, por lo que pasará a afectar a medios, etc. Es como una cadena de repercusiones pero en un tiempo muy corto, cuestión de horas, lo que no deja margen de maniobra ni tiempo a planificarse. Y no creo que esto vaya a pasar en dos meses: aunque solo haya dos semanas de virus, esto va a afectar a otros países, a giras que se cancelen, al miedo a comprar entradas, y a seguros que no asuman fuerza mayor».
Algunos de los artistas confirmados en Glastonbury 2020 eran Paul McCartney, Taylor Swift, Kendrick Lamar, Lana Del Rey, Dua Lipa, Diana Ross, Sinead O’Connor, Pet Shop Boys, Angel Olsen, Robyn o Camila Cabello, entre muchísimos otros.
El sello independiente español Mushroom Pillow (Triángulo de Amor Bizarro, Najwa, Los Punsetes) se hace eco de que uno de sus más recientes fichajes es actualmente la artista más buscada en España a través de la app Shazam y, ojo, la número 31 a nivel mundial. Hablamos de la joven Vega Almohalla, y la canción en cuestión es ‘En el aire’, su single debut en solitario, aunque lleva un par de años de bagaje. La clave está en que este tema en cuestión suena en el capítulo 2 de la tercera temporada del sexy-thriller adolescente español de Netflix, ‘Élite‘, lo cual contribuye obviamente a su difusión. Pero lo importante es que el magnestismo de la canción en sí es incuestionable.
Esta co-producción de la propia Almohalla –dice su bio que su apellido en árabe significa “campamento de guerra” o “gente de guerra”– con el artistas peruano afincado en Madrid Dustin Calderón quizá no pueda presumir de ser especialmente original en lo musical, abundando en un neo-trip hop bailable (su ritmo se asemeja bastante al de un reggaeton) que se ha hecho recurrente en los últimos años. Pero sí está dotada de una llamativa sutileza tanto en la instrumentación orgánica como en la electrónica, destacando un estupendo trabajo de arreglos corales que marcan diferencias y dan un interesante contrapunto de solemnidad. Y sobre todo ello, Vega despliega su personalidad como intérprete, en un estilo vocal marcado por su amor por el flamenco y su multiculturalidad. Su cuidado videoclip es prácticamente una traslación de lo antes descrito al plano visual, con coreográfias y simbolismo.
Aunque ‘En el aire’ sea el debut en solitario de esta madrileña de tan solo 20 años, lleva ya un par de años de bagaje aportando el contrapunto femenino a las canciones de Zazo & Gxurmet, dúo madrileño de neo-hip hop «á là Puchito». De hecho, Vega tenía un papel protagonista en sus primeros singles ‘Te miro‘ y ‘París‘, que les encumbraron por su aparición (de nuevo) en las primeras temporadas de ‘Élite’. Esas canciones, junto a otras seis, conformaron el miniálbum debut del dúo, ‘Amor‘, con la participación de Vega Almohalla en cada tema. Aunque la incluyamos en nuestra sección «Revelación o Timo», ‘En el aire’ evidencia que aquello fue solo un punto de partida y que ella en solitario puede ofrecernos cosas incluso más interesantes y poderosas.
Dos festivales más que iban a tener lugar esta primavera anuncian hoy su cancelación debido a la emergencia sanitaria global provocada por la pandemia del COVID-19. Por un lado, el asturiano Gijón Sound se celebraba los días 17, 18 y 19 de abril y contaba con artistas como Erlend Øye, Los Enemigos o Lorena Álvarez, pero comunica que se ve obligado a «recoger velas» ante la situación actual. Sin embargo, el festival ya sea plantea «nuevos hitos» para el futuro, entre ellos la puesta en marcha de su edición de 2021, en la qua ya se encuentra trabajando y de la que próximamente anunciará las fechas.
No obstante, Gijón Sound apunta que el concierto de James Rhodes también programado en su edición de este año en el Teatro de la Laboral de Gijón no se cancela sino que se aplaza. Pasa al 23 de octubre y las entradas originales siguen siendo válidas.
Por otro lado, el festival gallego FIV, que iba a tener lugar los días 24 y 25 de abril en la localidad lucense de Villalba con la participación de artistas como Xoel López, Zahara, Ortiga, Novedades Carminha, Magical Colors y Begun DJ Set, ya no va a tener lugar este año. Así lo explica en un comunicado: «Ante la situación de emergencia sanitaria provocada por la expansión del Covid-19, el Ayuntamiento de Vilalba lamenta comunicar la cancelación del festival por motivos de seguridad, fuerza mayor y salud pública». Ambos festivales garantizan al público la devolución del importe de las entradas.
Hay que frotarse los ojos para creerse esto pero es verdad: los surcoreanos BTS han logrado vender 5 millones de copias reales a nivel mundial en un plazo de 3 semanas, según las estimaciones de Mediatraffic. Lo han logrado con su nuevo disco ‘Map of the Soul: 7’, que ha conseguido ser número 1 en Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Japón, Canadá, Australia, España… Su éxito a nivel mundial no alberga duda, y solo en Estados Unidos se movían 400.000 copias durante los primeros días, pero hay que recalcar que el grueso de su público vuelve a ser Corea del Sur, donde son un fenómeno sin precedentes.
‘Map of the Soul: 7’ puede contar con las colaboraciones de artistas como Sia o Halsey, pero su gran bastión es ser ya el disco más vendido de la historia en Corea del Sur. Se hablaba de 4 millones de pre-pedidos para el álbum y se ofrece precisamente esa cifra como lo vendido en los 9 primeros días de vida del largo en dicho país (si bien parece que algunas de esas copias se han exportado, principalmente a China).
Así lo reconoce el libro Guinness de los Records, certificando exactamente 4,1 millones de ventas durante el citado período, ligeramente superior a una semana. Se doblan así los datos del álbum anterior, en parte a gracias a las 4 ediciones diferentes y coleccionables, ofreciendo diferentes items en el interior. Con uno de sus «unboxings» os dejamos.
Flops
Justin Bieber también ha asaltado las listas de medio mundo, pero con cifras mucho más modestas. A uno le tiembla la mano para afirmar que un disco que lleva 650.000 copias vendidas a nivel mundial en tan sólo 4 semanas pueda ser un fracaso total en 2020, pues seguro que terminará en las listas de lo más vendido y escuchado del año, pero la decepción huele a la legua.
Bieber viene de vender en torno a los 6 millones de copias de ‘Purpose‘ y de batir récords de streamings, y a menos que pase algo gordo con alguna de las canciones que ya conocemos o haya reedición con un hit venidero, ‘Changes‘ pelea por llegar a los 2 millones de unidades vendidas -o más bien su equivalente por streaming- a final de año. El artista ha salvado los muebles con ‘Yummy’ y también con ‘Intentions’, que permanece nada menos que como la 5ª canción más escuchada en todo el mundo a día hoy en Spotify, pero eso no está impidiendo que el disco haya caído en las listas internacionales. Quizá porque Spotify precisamente pueda estar jugando un papel desmesurado en su apoyo: las visualizaciones de ‘Intentions’ en Youtube son muchísimo más bajas.
En España ‘Changes’ pasa su 4ª semana en un modesto puesto 37, en Francia en el puesto 46, en Alemania en el 49… y pese a que en los mercados anglosajones el disco resiste mucho mejor, está por venir la crisis del coronavirus. Con las tiendas cerradas el álbum podría remontar algo en puestos -no en cifras totales- gracias al streaming, pero ya puede ser bueno el vídeo que prepare junto a Post Malone -uno de verdad- para que Bieber termine moviendo la mitad que con ‘Purpose’.
Andrew Watt es una de tantas personas en el mundo que han contraído el COVID-19. Puede que su nombre no resulte familiar de primeras, pero el joven compositor y productor estadounidense ha participado en dos de los mayores éxitos pop de los últimos tiempos, ‘Havana’ de Camila Cabello ft. Young Thug (la canción más exitosa de 2017) y ‘Señorita’ de Camila Cabello y Shawn Mendes (tercera canción más exitosa de 2019). El nombre de Watt aparece también en hits como ‘Anywhere’ de Rita Ora, ‘Let Me Love You’ de Justin Bieber y DJ Snake, ‘It Ain’t Me’ de Selena Gomez y Kygo o ‘Youngblood’ de 5 Seconds of Summer y en otros temas de Cardi B, Post Malone, The Chainsmokers o Lana Del Rey. Es una persona reconocida en la industria y ha querido compartir su experiencia con el coronavirus en sus redes para subrayar que las personas jóvenes no son inmunes a la enfermedad.
En un post publicado en Instagram y que ha sido difundido por colegas de profesión como Katy Perry, Watt explica que ahora se encuentra mejor, pero que hace 10 días, y sin haber salido en ningún momento de Estados Unidos, empezó a sentirse como si le hubiera «arrollado un autobús» y que a esta sensación le siguió una fiebre que le fue diagnosticada dentro de los síntomas de una fiebre normal. El músico cuenta que por eso recibió medicación para esta fiebre, pero al ver que empeoraba dando lugar incluso a alucinaciones y a ataques de tos seca, pidió someterse a otra prueba, la cual resultó en un diagnóstico de neumonía. Finalmente, Watt consiguió hacerse la prueba del COVID-19 gracias a un médico privado y esta dio positiva.
El artista añade que el motivo por el que ha compartido su diagnóstico es visibilizar la importancia de que la población joven respete las recomendaciones sanitarias durante esta crisis, que ya ha superado la cifra de 100 víctimas mortales: «Tengo 29 años, soy un chaval sano y voy a salir de esto, pero hay mucha gente en mi vida y en todo el mundo que podrían no hacerlo debido a su débil sistema inmunológico. Por eso estoy escribiendo esto: esto no es una broma. Quedaos en vuestras casas, mantened la higiene. Parad todo y cuidaos de vosotros mismos y de la gente a la que queréis hasta que todo esto haya acabado».
Porches, el proyecto de Aaron Maine, dio un pequeño salto cuando en su segundo disco, ‘Pool’ (2016), abrazó el pop sintético de los 80, entregando canciones que llamaron la atención del mundo underground, como ‘Underwater’ y ‘Mood’. A partir de ahí, podía haber buscado la popularidad de Chvrches con temas cada vez más expansivos, o como mínimo Chromatics, con canciones en general fieles a un estilo -como el italo más refinado- que le caracterizara e identificara. Pero no.
Lo de Aaron Maine ha terminado por resultar totalmente sui generis, con una visión del mundo que le acerca más a la extravagancia de un Ariel Pink, un Mac DeMarco o un Sean Nicholas Savage. Su nueva entrega tras ‘The House‘ es un disco que ha grabado principalmente en su apartamento de Nueva York -también en Chicago, L.A. y alguna ciudad de Europa durante una gira-; en un momento en el que estaba «tan perdido como locamente enamorado»; a veces desesperado y a veces con la necesidad de «reírse de sí mismo».
‘Ricky Music’ es uno de esos discos en los que, para adentrarte en él, tienes que comprender al artista. Y con él viene su peculiar humor. La sobredosis de Autotune, como ya se veía en el trabajo anterior, no es apta para todos; y entre un océano de canciones de amor que incluye la repetición de letras como «estoy tan contento que podría morir», emerge una fijación por la cotidianidad que resulta cómica adrede. La muy ‘Twin Peaks‘ ‘Lipstick Song’ es una composición literalmente sobre un pintalabios que incluye la frase «cuando llegaste, te di un pequeño regalo / espero que te guste cómo te queda en los labios», y esa es la complejidad lírica de todo el álbum: ‘Hair’ habla de un pelo hallado en un cepillo.
Es la manera de Porches de afrontar el desamor en un disco de 25 minutos en el que la brevedad de cosas como ‘PFB’ -o sea ‘Pretty Fucking Bad’- emparenta con los «quickies» que antes de su álbum de este año ya nos han dado en el pasado Magnetic Fields. Solo que aquí las canciones apuntan más deliberadamente a la intrascendencia que a un ’69 Love Songs’. Con algunas excepciones.
‘I Wanna Ride’ une con acierto un punteo de guitarra y un arpegio de teclado en busca de un estribillo explosivo que en este caso sí sabe llegar; ‘Hair’ en realidad es una bonita balada en la que emerge un saxo y ‘Madonna’, que quizá debería llamarse ‘Kylie’ por su beat a lo ‘Fever’, se sitúa en los terrenos bailables deliciosamente lo-fi de Le Sport o Lo-fi-fnk. Tras una segunda mitad en la que sorprende la aparición de arreglos como el mencionado saxo o el clarinete de ‘Fuck_3’ (co-produce Jacob Portrait de Unknown Mortal Orchestra); se ha tenido el detalle de incluir como bonus track esa maravilla llamada ‘rangerover’ en la que aparece Devonté Hynes y que se editaba el año pasado. Da un poco de mala espina que la mejor canción sea un «extra», pero en este caso su presencia suma sin desentonar demasiado.
Calificación: 7/10 Lo mejor: ‘rangerover’, ‘Madonna’, ‘Do U Wanna’, ‘Hair’ Te gustará si te gustan: Future Bible Heroes, Casiotone for the Painfully Alone, Mac DeMarco Escúchalo: ragerover, aunque sea un «bonus track», en Youtube.
La cuarentena va a provocar que muchos artistas creen música desde sus casas. De hecho, ya está ocurriendo: Bono de U2 ha compartido una canción nueva desde Instagram supuestamente llamada ‘Let Your Love Be Known’ dedicada a la sanidad italiana y también a la población confinada en sus casas, Zahara ha iniciado su proyecto de «canciones confinadas» con una versión casera de ‘Echo de menos’ de Kiko Veneno, y L-Kan han adaptado uno de sus grandes himnos a los tiempos que corren.
Y luego están las canciones literalmente dedicadas al COVID-19 que están obteniendo un éxito quizá no tan inesperado en estos días de aislamiento e incertidumbre social. ‘La cumbia del coronavirus’ de Mister Cumbia, canción de la que ya os hablamos hace unos días (aunque parecen meses) es nada menos que top 3 en el chart, ejem, viral de Spotify, y luego está lo que está ocurriendo con ‘Coronavirus’ de iMarkkeyz. Esta boba producción que samplea un vídeo de Cardi B gritando «¡coronavirus!, ¡coronavirus!» como una descosida, después de criticar la respuesta de la administración de Donald Trump ante la crisis, ha obtenido el respaldo de la propia rapera, ha inspirado otro remix por nada menos que DJ Snake que este ya está tardando en publicar oficialmente e incluso ha sido pinchada en una discoteca brasileña… lo cual es lo más irónico de todo.
El «éxito» de ‘Coronavirus’, disponible en Spotify, Youtube y en el ya irrelevante iTunes, donde ha entrado en multitud de charts globales, entre ellos el de Estados Unidos, donde es top 8 por delante de ‘Adore You’ de Harry Styles (además es número 1 en Brasil, Egipto y Bulgaria), ha inspirado un artículo de The New York Times que recoge los próximos planes de iMarkkeyz y Cardi B con la canción: donar los beneficios obtenidos por ella a la población afectada por la enfermedad. Se desconoce qué vía usarán los artistas para recaudar estas donaciones, pero ya tendrán tiempo para pensarlo mientras observan lo lejos que ha llegado la tontería…
‘Discazo’ (2004) representó un salto para L Kan tras haber llamado la atención con temas como ‘Gayhetera’ o ‘La más fané’. Allí estaban incluidas canciones como ‘Aburrida de estar salida’, el single ‘Todo por placer’ y también la favorita de sus fans ‘La mancha de mora’. Pero a ninguno de sus seguidores le pasó inadvertida la canción que cerraba aquel álbum: ‘Yo ya no’ se transformaría en uno de los momentos más delirantes de sus directos, pues consistía en una enumeración de cosas que antes hacías pero «ya no», como consecuencia de los dictados de la sociedad moderna. «¡Hay que ser chaquetera!», exclamaba la canción entre citas a Heráclito.
En plena crisis del coronavirus, L Kan han decidido reciclar la composición y adaptarla a los tiempos tumultuosos que vivimos. «Yo ya no… digo «esto es una gripe»» es una de sus primeras proclamas pero no la más divertida. El Ibuprofeno, las orgías y la expresión «te como la cara» forman parte de nuestro pasado, a diferencia del papel higiénico, en esta adaptación que se ha grabado como no podía ser de otra manera a distancia.
Así ha presentado la banda ‘Yo ya no ESPECIAL CORONAVIRUS’: «Cada uno desde su confinamiento y grabando por partes (Olav desde su teléfono), hemos hecho una revisión de YO YA NO, nuestro himno a la flexibilidad y al chaqueterismo. Ya sabéis que la adaptamos siempre a la actualidad en cada concierto. En esta situación no podíamos quedarnos de brazos cruzados, así que aquí tenéis nuestro YO YA NO ESPECIAL CORONAVIRUS. Esperamos que la disfrutéis desde vuestros dulces hogares o camino del trabajo los que estáis trabajando fuera de casa. Ánimo, salud, y mucho papel higiénico».
Italia, el país europeo más afectado por el coronavirus, lleva una semana confinada para prevenir los contagios de esta enfermedad y hace días que su población ha empezado a salir a los balcones para cantar, tocar música y, en definitiva, avivar un poco desde sus casas el panorama de desolación absoluta que viven las calles del país.
Uno de los vídeos de la Italia aislada que más están circulando por internet estos días muestra a un vecindario del pueblo italiano de Salerno cantando a viva voz, e incluso tocando instrumentos en directo. El problema es que algunos usuarios de la red han manipulado este vídeo para hacer que suene en él la canción que ellos quieren, y los montajes se han vuelto igualmente virales, llegando a ojos y oídos de algunos artistas de fama internacional que han picado totalmente en el anzuelo, quién sabe si como producto de la «cabin fever» provocada por el aislamiento social.
El mismo vídeo ha sido compartido por Madonna, Katy Perry, Shawn Mendes o Cheryl Cole. Tantos ellas como él han difundido el breve clip convencidos de haber unido a un remoto vecindario italiano gracias a su música. Un usuario ha declarado: «aspiro a tener la confianza de Cheryl Cole cuando piensa que ‘Fight For this Love’ es una canción lo suficientemente reconocida internacionalmente como para que un pequeño pueblo italiano la cante desde sus balcones». Llevando la broma más allá como si el montaje no fuera evidente, algunos usuarios han tenido la ocurrencia de manipular el vídeo con canciones de reconocimiento popular algo más improbable como ‘Bitch Better Have My Money’ de Rihanna, ‘Sometimes’ de Britney Spears o ‘Track 10’ de Charli XCX.
Italians in lockdown all over Italy are keeping each other company by singing, dancing and playing music from the balconies. A thread to celebrate the resilience of ordinary people. This is Salerno: pic.twitter.com/3aOchqdEpn
En la primera mitad de la pasada década el dúo Cálido Home despuntaba en la escena indie folk gracias a la heterodoxa guitarra de Eduard Pagès y la bonita voz de Anna Andreu. Tras publicar dos álbumes –’Vulpes Vulpes’ (2013) y ‘Tones and Shapes’ (2016)– que les llevaron a compartir escenario con nombres como Angel Olsen, poco menos que se esfumaron. Ahora Andreu reaparece con su propio proyecto que, en realidad, tiene igualmente formato de dúo: la violinista Marina Arrufat se lanza a tocar con ella la batería. [Foto: Silvia Poch.]
Un proyecto personal en el que además de exhibir su preciosa voz –con unos giros que remiten al clasicismo de Maria del Mar Bonet– la de Sant Quirze del Vallès se revela, para empezar, como una interesante guitarrista, con un sonido eléctrico delicado y sugerente. Y, para seguir, como una letrista más personal, que se lanza a exponer cierta intimidad cantando en su lengua, el catalán. Todo ello se exhibe en ‘Els mals costums‘, álbum debut producido por uno de los nombres enseña de la casa Hidden Track, Jordi Matas (El Petit de Cal Eril, Ferran Palau), que se publica el 17 de abril.
Y para muestra un botón… o, mejor aún, una canción. Antes de que llegue a plataformas el próximo viernes, hoy en JENESAISPOP estrenamos ‘Torrent sanguini’, el corte que abre ‘Els mals costums’ de manera poderosa y llamativa. Una canción que por sonido conecta incluso con artistas foráneos como Kurt Vile (esos arpegios) y que posee un peculiar embrujo sin llegar a tener una estructura pop al uso. Respecto a su enigmática letra –una lid en la que en su sello ven similitudes con Joan Miquel Oliver–, Anna nos comenta que ‘Torrent sanguini’ «no deja de ser una canción de amor. En un principio caí en la tentación de complicarla más de la cuenta y pensarla demasiado, hasta que me di cuenta de que, como el amor mismo, suele funcionar mejor cuando lo tomas tal y como viene».
Mención aparte merece el imperdible clip oficial que Carles Pons Altimira (que recientemente dirigía vídeos para Carla o Sandré) ha ideado para la canción. Una fábula cotidiana, entre la comedia y el misterio, co-protagonizado por la propia Anna y… un extraño y persistente viento. Esto nos cuenta él sobre cómo surgió la idea para el imperdible vídeo:
«Anna y yo nos conocemos de ya hace bastantes años así que la idea de colaborar en un videoclip surgió de forma natural, ya habíamos trabajado juntos en el videoclip de ‘In a Vision or in None‘ de Cálido Home y el resultado fue muy guay. Esta vez se presentaba con un caramelo de apenas dos minutos, un tema muy bonito y redondo. El reto fue adaptar este grito de color y vitalidad a lo que a mí más me interesa del cine, aquello oscuro, introspectivo y misterioso. El tema habla sobre encontrar aquello que hace que todo encaje y de lo maravilloso que eso es, así que lo tuve claro, ¡el videoclip tenía que hablar de todo aquello que hay antes! Busqué un elemento mágico, que finalmente sería el viento, para que la pieza pudiese ser simpática manteniendo el tono misterioso y oscuro. Con esto lo siguiente salió de forma natural. Nos juntamos con el equipo humano de siempre, colegas que con mucha pasión y dedicación hacen que todo sea muy fácil, y en un fin de semana rodamos el videoclip».
‘Tusa’ continúa siendo número 1 en España una semana más, y pese a que ‘La difícil’ de Bad Bunny ha podido arañar el top 1 en Spotify España durante 9 de los 17 días que lleva en el mercado. Parecía que por tanto esta semana el hit de Karol G y Nicki Minaj sucumbiría ante el nuevo pelotazo de Bad Bunny, pero de momento no ha sido así. Además, ‘Tusa’ ha vuelto a mandar en Spotify España durante el último par de días, por lo que parece que su reinado se mantendrá incluso cuando ya es 4 veces platino y el público debería tenerla un tanto quemada. Pero no.
Eso sí, Bad Bunny no puede quejarse: aparece en 21 de las 100 canciones del top 100 en España -muchas de las pistas de ‘YHLQMDLG‘ y otros «featurings»- y 4 del top 10. Además, ‘Safaera’, un espontáneo hit global, sube del puesto 20 al puesto 11 siendo el ascenso más relevante de toda la semana.
La entrada más fuerte esta vez es ‘Fantasías (remix)’ de Rauw Alejandro, Anuel AA, Natti Natasha y Farruko, y de hecho es la única de todo el top 50, directa al puesto 17.
El resto son más intrascendentes de momento: ‘Perfume’ de Dalex en el 67, ‘Una mala (remix)’ de El Completo RD en el 79, ‘No termino’ de Morat en el 83 y ‘Mil tequilas’ de Chema Rivas en el 84.
James Blake se suma a la lista de artistas que cancelan sus próximos conciertos en España debido al coronavirus. En su caso, el músico británico se encontraba realizando una pequeña gira de conciertos íntimos que le iba a traer a Barcelona el día 27 de abril. Todas las fechas de esta gira quedan suspendidas.
Así lo explica la nota: «Lamentamos comunicar que el concierto de James Blake previsto para el próximo 27 de abril dentro del ciclo Sit Back de L’Auditori de Barcelona queda cancelado. El artista ha decidido suspender toda su gira europea debido a la crisis sanitaria derivada del COVID-19 (…) El importe de las entradas adquiridas será devuelto automáticamente a lo largo de los próximos días a través de la tarjeta con la que se realizó la compra».
El autor de ‘Assume Form‘ ha compartido unas palabras sobre la suspensión de su gira: “Hola a todos, debido a la pandemia global del COVID-19 y la naturaleza cambiante de los permisos para viajar, las cuarentenas alrededor del mundo, además de las posibles restricciones futuras, con mucho pesar debo cancelar mi gira europea. Ha sido una decisión muy dura, pero la seguridad de los fans y de mi banda y equipo siempre es mi prioridad principal. Mucho amor para todo el mundo. Por favor, cuidaos mucho”.
Os dejamos con la reciente versión de ‘when the party’s over’ de Billie Eilish subida por James Blake a su canal de Youtube. Es una de las canciones que formaban parte del repertorio de esta gira de conciertos íntimos.
El festival WARM UP de Murcia también se ve obligado a aplazarse debido al COVID-19. En su caso tenía que celebrarse a principios de mayo, y ahora tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de octubre, manteniendo por ahora el 80% de su cartel original, que contaba con nombres como Kraftwerk, Hot Chip, Miles Kane, Johnny Marr o Django Django. El 20% restante, explica la nota de prensa, se encuentra en proceso de reubicación de compromisos para poder actuar en el festival. El line-up y cartel por días de WARM UP tanto para el festival (los días 2 y 3 de octubre) como para la jornada inaugural (1 de octubre) se anunciará en las próximas semanas.
«Por responsabilidad en la prevención de nuevos picos de contagio del Covid-19 en nuestro país y en cumplimiento de las medidas impuestas por las administraciones públicas en la lucha contra el coronavirus, Producciones Baltimore, en coordinación con la Consejería de Educación y Cultura y los patrocinadores principales, se ve obligada a posponer la celebración de WARM UP Estrella de Levante 2020 a los días 1, 2 y 3 de octubre«, anuncia el festival en su comunicado (las negritas son nuestras). «El recinto, los patrocinadores principales y más del 80% de artistas confirmados hasta ahora (incluida su distribución por días) estarán presentes en la nueva fecha, pero en las próximas semanas se realizarán algunos ajustes en función de la agenda de algunos de los confirmados. Hasta que se anuncien estos cambios, la organización ha paralizado la venta de entradas«.
WARM UP es el segundo de los grandes festivales que se celebran en España que anuncia su aplazamiento debido al coronavirus. El primero habÍa sido SanSan Festival, que también pasa a octubre. Por su parte, Madrid Popfest, que iba a tener lugar este mes de marzo, se ha visto obligado a cancelar. Con algunos de estos festivales hablábamos recientemente para conocer sus puntos de vista ante la situación de crisis global. Consulta la agenda de conciertos pospuestos o cancelados por el COVID-19, aquí.
Los Enemigos son el nuevo número 1 de ventas en España con su nuevo disco, ‘Bestieza‘. Este no aparece en todo el top 100 de streaming. Se trata del primer número 1 en ventas de toda la carrera de esta veterana banda de rock formada en el año 1985, y compuesta actualmente por Josele Santiago, Fino Oyonarte, Chema «Animal» Pérez y David Krahe. ‘La vida mata’, probablemente el disco mejor considerado de Los Enemigos, vendió 8.000 copias según LaFonoteca pero en una época buena para la venta de discos como 1990 nunca pudo llegar al top 50 de ventas. De hecho, ningún disco de Los Enemigos entró en la lista de ventas ni en los 80 ni en los 90, si bien ‘La cuenta atrás’ llegó a vender tranquilamente hasta 20.000 copias según está acreditado con su cita en la Wikipedia, a modo «sleeper». ‘Vida inteligente’, el anterior álbum de Los Enemigos, alcanzó el top 13 en 2014, mientras ‘Desde el jergón’ fue top 12 en 2012.
Otra noticia que deja la lista de ventas hoy es el top 5 logrado por Biznaga con su nuevo disco, ‘Gran Pantalla‘, que hoy es DISCO RECOMENDADO en nuestro site. Esta es la primera vez que la banda de punk madrileña entra en la lista de ventas, pues ni ‘Sentido del espectáculo‘ (2017) ni ‘Centro dramático nacional’ (2014) lo lograron (al menos no están registrados en los archivos de Promusicae).
Las entradas en la lista de ventas de esta semana, la última pre-coronavirus, son generosas, y también encontramos que en ella ‘Check Shirt Wizard – Live in ’77’ de Rory Gallagher es número 17, ‘H.E.A.T II’ de H.E.A.T número 22, ‘La reina de las fatigas’ de Fauto Taranto número 24, ‘Nuestra manera de hablar’ de El Duende Callejero número 34, ‘The Ghost of Orion’ de My Dying Bride número 35, ‘How I’m Feeling’ de LAUV número 39 (18 en streaming), ‘City of Love’ de Deacon Blue número 62, ‘Happy Birthday Flakko’ de Rels B número 66, ‘Change the World’ de Harem Scarem número 68 o ‘Personajes secundarios’ con Amaro Ferreiro número 70.
Además En Total Sarmiento son número 81 con ‘Aukera berriak’, Jonathan Wilson número 82 con ‘Dixie Blur’, The Neal Norse Band número 83 con ‘The Great Adventour – Live in Brno’, Simple Minds número 84 con ‘Street Fighting Years’, Zea Mays número 88 con ‘Atera’ y Body Count número 86 con ‘Carnivore’. En cuanto a streaming, Lil Uzi Vert entra directo al top 4 con su nuevo trabajo, ‘Eternal Atake’, mientras el disco de l gala 8 de Operación Triunfo es top 24, ‘Valhalla, Vol. 1’ de 31 Fam top 49 y ‘Perreo de la muerte 2.5’ de Yung Beef top 95.
Lady Gaga se mantiene en el número 1 de lo más votado de JENESAISPOP con ‘Stupid Love’, mientras Dua Lipa continúa completando el podio con sus dos últimos singles. La entrada más fuerte es nuestro estreno reciente ‘Desciende a mí’ de Pshycotic Beats. En la parte baja de la tabla aparecen lo nuevo de Róisín Murphy, Residente, Kiesza, Caribou, Triángulo de Amor Bizarro y Haim. Toca despedirse de un par de las canciones más longevas, ‘Milionària’ de Rosalía y ‘Quedará en nuestra mente’ de Amaia, y también de ‘Drogas nuevas’ de Algora, todas con más de 10 semanas en lista y en la mitad baja de la tabla. Podéis escuchar nuestra última lista de novedades y votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Foto: Alfredo Arias.
Nada como una cuarentena para reflexionar sobre nuestra adicción a los teléfonos móviles y a las redes sociales. Biznaga han dedicado todo su nuevo disco a este tema, que lleva obsesionando a Jorge -bajista y letrista de la banda- un tiempo. Si ya en el álbum de Biznaga de 2017 ‘Sentido el espectáculo‘ se trazaba esta cuestión en temas como ‘Mediocridad y confort’ que hablaban de una realidad digitalizada y transformada en «simulacro», ‘Gran Pantalla’ lo explora en su totalidad hablándonos de pantallas, «ventanas emergentes», etiquetas, algoritmos, lugares vacíos y capitalismo.
Conceptual también en una secuencia que incluye interludios interpretados por una voz automatizada que pasa de darnos la bienvenida a advertirnos de que la página que hemos buscado ya no existe en cuestión de unas pocas canciones, ‘Gran Pantalla’ es un estupendo trabajo de punk contemporáneo con un espíritu muy pop en melodías de guitarras y estribillos. Ya la segunda pista ‘2K20’ oposita a himno generacional con sus clamores finales de «somos etiquetas, somos contenido», pero es que después, ‘Motores de búsqueda avanzada’ es pura rabia dirigida al algoritmo publicitario («lo que busqué me encontró») y ‘Libertad obligada’, un temazo redondo que analiza la ansiedad de la vida influencer: “altas cuotas de pantalla de la noche a la mañana” o “libremente se esclaviza, disciplina exhibicionista» son algunos de los dardos que lanza esta canción a la cultura «instagrammer» antes de concluir angustiadamente: “pensaba que se realizaba, pero solo se explotaba”.
Hay una angustia palpable en estas canciones, quizá porque Jorge ha cuidado que las letras reflejen una realidad: la banda también está dentro del sistema que critica, como (casi) todos. No lo analiza desde una posición exterior o de superioridad. De ahí que el cantante utilice la primera persona en ‘Ventanas emergentes’ cuando habla de unas «huellas en el espejo» que «reflejan lo que deseo». Sin embargo, el lenguaje de ‘Gran Pantalla’ se centra en los conceptos sin apuntar a nadie en concreto. “No existe la ficción, o la realidad, cuando es lo mismo” (‘Producción de sentido 24/7’) es una vigorosa reflexión sobre la llamada posverdad de hoy (o las «fake news»), la balada post-punk ‘Adorno’ emociona con su grito existencial contra el materialismo «¿qué más da? / quién posee a quién?», y ‘No-lugar’ es un single obvio (como ha sido) pese (o gracias a) su composición «circular» y sin estribillo, que busca reflejar esos «lugares de transitoriedad» tan propios de la vida urbana que trata la letra, como el metro o la autopista.
En estos tiempos turbulentos, de narcisismo e incertidumbre política y social, en los que hay gente que decide no fiarse de la verdad, y que nos pillan ahora mismos encerrados en nuestras casas por culpa de un virus que se ha convertido en pandemia global, ‘Gran Pantalla’ llega para recordarnos que el punk y la canción protesta -tome la forma que sea- siempre seguirán vigentes mientras un artista tenga algo que decir. Dentro de una obra conceptual, ‘Gran Pantalla’ es otra inteligente radiografía de la enferma sociedad actual de Biznaga que vale la pena descubrir. Un incentivo para la reflexión, de la que ya no es posible escapar.
Calificación: 8/10 Lo mejor: ‘Motores de búsqueda avanzada’, ‘Libertad obligada’, ‘Adorno’, ‘No-lugar’ Te gustará si te gusta: La Plata, Juventud Juché, Futuro Terror, Fasenuova Escúchalo: vídeo de ‘No-lugar’ en Youtube
En medio de la incertidumbre que está provocando la crisis del COVID-19 a la industria musical, algunos artistas están acudiendo a las redes sociales para mantenerse en contacto con sus seguidores e incluso para ofrecer actuaciones desde sus casas. En España está en marcha ya, por ejemplo, el Cuarentena Fest, y en cuanto a artistas internacionales, Chris Martin de Coldplay es posiblemente el artista más popular en sumarse a esta iniciativa hasta la fecha.
El británico ha ofrecido un concierto de media hora a través de Instagram, además con propósito solidario, pues su set forma parte de la iniciativa Together, at Home llevada a cabo conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud y Global Citizen, que busca recaudar 675 millones de dólares durante todo el mes de abril para paliar los efectos del coronavirus.
Durante su retransmisión, Martin ha cantado, a guitarra o piano, clásicos de Coldplay como ‘Yellow’, ‘Viva la Vida’ o ‘A Sky Full of Stars’, ha recuperado favoritas de los fans como ‘Green Eyes’, y ha versionado ‘Life on Mars’ de David Bowie. Entre canción y canción, el artista ha explicado historias, e incluso ha revelado que Coldplay prepara el lanzamiento de una canción nueva, pero que de momento no puede hablar sobre ella. También ha bromeado con sentirse en Gran Hermano al ver a casi 50.000 personas conectadas viendo su retransmisión. Curioso que lo diga él que ha actuado en recintos como el Estadio Olímpico de Barcelona. El próximo artista en sumarse a esta iniciativa será John Legend.
‘Stupid Love‘ de Lady Gaga es la canción número 1 en el top 40 de JENESAISPOP. El primer single de ‘Chromatica’ está funcionando especialmente bien en Reino Unido, donde es la canción más radiada, no ha ido mal en Estados Unidos, donde ha alcanzado el top 5, y se mantiene en torno al top 40 de canciones más escuchadas en el chart global de Spotify, aunque en Europa sus cifras están siendo algo más decepcionantes. Sin ir más lejos, en España ha entrado en el número 50 de lista de singles.
El tiempo dirá si ‘Stupid Love’ es una de las canciones clave de 2020, si su impacto se disipará con el paso de los meses en lugar de mantenerse a lo ‘Don’t Start Now’ o si Gaga guarda algo mejor en ‘Chromatica’ para los próximos meses, pero de momento puede decirse que la nueva etapa discográfica de Stefani Germanotta no ha empezado mal. Además el tema también ha recibido buenas críticas y promete convertirse en una «fan favorite» como también lo ha terminado siendo ‘Perfect Illusion’. Gaga viene de una etapa inmejorable en su carrera después de lograr el éxito de su vida con ‘Shallow’, con la que incluso ha obtenido un Oscar, y aunque en este sentido quizá era oportuno esperar una mayor repercusión de ‘Stupid Love’ de la lograda hasta ahora, hay que celebrar con él el regreso de la Gaga más divertida, a la que ya echábamos de menos tantos años después de un ‘ARTPOP’ que la artista parecía haber querido olvidar… pero que en realidad considera «adelantado a su tiempo».
Poco puede decirse ya de ‘Stupid Love’ que no se haya dicho ya: es verdad que el tema no da para mucho más: suena desfasado, a un cruce entre ‘Born this Way‘ y ‘ARTPOP‘, no cuenta con un estribillo «bigger-than-life» a lo ‘Bad Romance’ sino que este se compone de vocecillas distorsionadas a lo ‘Lean On’, y por estas razones no suena hecho precisamente para conquistar a un público demasiado masivo. Su recepción en España y en toda Europa ha sido tibia pese a la canción sonar totalmente europea en su estilo electro-pop con sintetizadores potentes a lo Moroder. Pero aunque la filtración de hace unos meses apuntaba a lo peor, una vez estrenada la canción no ha hecho más que crecerse con las escuchas.
Sin ser en principio un tema espectacular, sí se pega a lo grande y hace muy buen uso de sus 3 minutos escasos de duración. Con la producción de BloodPop y la ayuda de un Max Martin que ha trabajado por primera vez en su carrera con Gaga, en palabras de Gaga porque ella misma se había negado a hacerlo por orgullo, el tema es un gancho tras otro, mi favorito de los cuales es ese «look at me» del pre-estribillo que no puedo dejar de reproducir poniendo caras de mónguer cada vez que suena. Y aunque la canción no puede tener más la firma de Gaga en su componente dramático, teatral, propio de Broadway, en esos «all I ever wanted was love» cantados con el mismo acento que ponían los actores americanos en las películas de los años 50, hay que decir que la mano del sueco termina notándose en partes. Los «look at me» suenan estratégicamente colocados como lo habrían hecho en cualquier producción de laboratorio de esta fábrica de hits andante, y aunque no se sabe qué ha aportado exactamente Martin a la canción, me apuesto a que él ha tenido algo que ver con el modo en que esta bulle en el puente y explota al final, como disparada hacia varias direcciones.
No tan loco, pero casi, es el vídeo de ‘Stupid Love’ dirigido por Daniel Askill a través de un iPhone. En palabras de mi compañero Joric, una «versión drag de ‘Mad Max’ con pinceladas de ‘Barbarella’ y churretones de los Power Rangers y las Sailor Moon» basada en una premisa «radical»: en estos tiempos no hay nada más punk que el amor.
La crisis global del coronavirus ha trastocado los planes de muchísimos artistas: algunos han tenido que aplazar el lanzamiento de sus discos, como Varry Brava; otros parecen haberlo precipitado, como Childish Gambino o Die Antwoord, y por supuesto la cantidad de conciertos y festivales que han sido pospuestos o cancelados debido a la pandemia es incontable.
La historia de La URSS es diferente. La banda de post-punk granadina, conocida por canciones como ‘Curva de consumo ascendente’, se preparaba estos días para realizar una serie de conciertos en Dinamarca y en varias ciudades españolas junto a la banda neoyorquina Hank Wood and the Hammerheads, con la que estaba a punto de editar un 7″ compartido con las canciones ‘Curva de consumo ascendente’ y ‘You Could Have It’. Sin embargo, el coronavirus obligaba a la cancelación de los conciertos, pero no solo a eso, pues en la fábrica donde se manufacturaba el disco, situada en Turín, Italia, se detectaban dos casos de infectados por la enfermedad, forzando el retraso del lanzamiento de las copias físicas y a su intervención por las autoridades sanitarias al considerarlas objeto de riesgo. Así, como explica la nota de prensa de El Humo, «todas las copias tuvieron que ser sometidas a un sofisticado proceso de desinfección y sellado dirigido por las autoridades sanitarias, de consumo y bienestar social».
Por suerte, La URSS consiguió «in extremis» recoger las copias del split, que se encuentran por fin a la venta además tal cual les han sido entregadas a la banda, dentro de un sobre blanco de plástico con varios sellos pegados en su superficie, entre ellas uno rojo en el que puede leerse la palabra «quarantine». Un diseño de «ciencia ficción» como la cantante del grupo, Dolores Expósito, ha explicado a El País, indicando que se desconoce si el sello lo ha dispensado la propia fábrica o la empresa de transporte, pero que «está muy guay». Una gran curiosidad musical que nos deja la crisis del coronavirus, aunque en el caso de La URSS y de la Hank Wood and the Hammerheads, se haya traducido también en pérdidas económicas. La URSS «garantiza la total ausencia de Coronavirus en esta edición» y usará los beneficios obtenidos por las compras del disco para paliar las pérdidas por sus conciertos cancelados.