Inicio Blog Página 637

Primeros indicios de vida en directo este verano: comienza la programación de conciertos

9

¿Queda algún festival o artista por «posponer» su edición o su concierto a 2021? Sí, la verdad es que quedan unos cuantos aún, más que nada porque se desconoce por completo en qué va a consistir la «nueva normalidad» y lo que sucederá cuando, tras ella, previsiblemente tengamos pequeños rebrotes de la pandemia de la covid-19. ¿Alguien piensa que puede haber Dcode en septiembre, Monkey Week y BIME en otoño? Lo que sí se puede hacer desde la mismísima fase 2 que este lunes empieza en media España son conciertos para menos de 50 personas con los aforos reducidos o hasta para 400 en espacios abiertos y con asiento asignado.

Ante este panorama algunos han comenzado a darle a las neuronas para ver qué se puede organizar. Desde Cooltural Fest, que se celebra en agosto en Almería, han indicado que el festival no se va a celebrar como se pensaba (Amaral, Leiva y otras decenas de artistas), como es lógico, pero que «promotores y Ayuntamiento están trabajando ya en otros formatos para que la marca de Cooltural Fest siga firme en el panorama festivalero pese a las circunstancias». Dicen que «salvaguardando la seguridad y la salud», trabajan con el Ayuntamiento para que el público «no se quede sin música este verano». En la misma línea, el barcelonés Cruïlla ha ido más allá, anunciando, además de la primera parte para su cartel de 2021, conciertos para este verano cuando otros están cancelando.

Nos quedamos sin ver a Gwen Stefani, pero al menos verás a alguien. Han llamado al proyecto Cruïlla XXS, y serán conciertos «adaptados a las nuevas circunstancias, 400 personas de aforo y con distancia de seguridad, que se alargará durante todo el mes de julio de 2020». Se han programado 30 espectáculos que incluirán actuaciones de gente como Ms Nina y Kaydy Cain, Joan Colomo, Ladilla Rusa, Iseo, Muchachito (Hombre Orquesta Show), Roger Mas, Ramon Mirabet o Rayden, en lugares de Barcelona como el Poble Espanyol, el Disseny Hub Barcelona, els Jardins del Teatre Nacional de Catalunya, el Recinte Modernista de Sant Pau o la Anella Olímpica.

La noticia sucede a la de la celebración de una pequeña gira por autocines de Belako, que ya sabemos que será los días 25, 26 y 27 de junio en Madrid, Denia y Getxo, respectivamente. Sin duda, la recaudación no tendrá nada que ver con la de un concierto de la vieja normalidad, pero menos da una piedra y son muchos los artistas que están deseando tocar y reinventarse de la manera que sea.

En el lado contrario encontramos a Bunbury, que ha sido bastante crítico en su comunicado de aplazamiento de su gira desde 2020 a 2021, con todo lo mal que le puede venir esto ahora que está promocionando un nuevo álbum que sale la semana que viene. Estas son sus palabras en nota de prensa: «Las medidas que se van anunciando en los diferentes países en cuanto a aforos, protecciones sanitarias, distancias de seguridad, butacas vacías, etc… no nos parecen ni viables, ni realistas. Los conciertos en directo son un intercambio de energía, entre público y artistas. Eliminar gran parte de la emoción, imposibilitando la capacidad de compartir el momento y hacer de algo mágico, algo estático y distante, no tiene ningún sentido para nosotros. Así, Enrique Bunbury y su equipo, no van a efectuar ningún show, dentro de la llamada “nueva normalidad”. Término que nos parece inaceptable».

Continúa, sin desperdicio: «Esperamos que, como todo parece indicar, el 2021 sea el año en el que nos podamos reencontrar con total normalidad, para cantar, abrazarnos, saltar, bailar y gritar, sin que nos fumiguen a la entrada, ni nos separen de nuestros compañeros o de nuestros artistas favoritos. Para volver a disfrutar de un show tal y como lo conocemos y sin ningún tipo de restricción». Esperamos en los próximos días publicar una entrevista con el artista en el que nos dé más detalle sobre su visión.

¿Te visualizas en algún concierto este verano?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

El único ‘Cruising’ posible de la primavera

30

Casi la mitad de nuestro país entrará el lunes en fase 2. La otra mitad, en fase 1. En ninguna de las fases de desescalada en la crisis del coronavirus el cruising ha sido una opción precisamente recomendable. El sexo ha sido el gran desconocido de esta pandemia para casi todo el mundo: el único cruising posible de la primavera ha sido el que nos ofrece Alex Espinoza, un libro sobre la historia del mismo que ha sido publicado por la editorial Dos Bigotes, la misma que hace un par de temporadas editaba ‘Bitch, She’s Madonna‘.

El mayor exponente de esta práctica sexual de cara al público generalista, con permiso de la homofóbica película de Al Pacino ‘A la caza’ (1980), fue la detención de George Michael en unos baños de Los Ángeles en 1998, de la que el cantante logró milagrosamente salir airoso gracias a un videoclip. Aquella noticia tan relevante para el conjunto de la sociedad se las arregló para llegar hasta el último rincón del mundo sin que el uso de internet fuera generalizado, si bien ‘Outside’ terminaría convertido en una hábil sublimación de la conocida «técnica del guante vuelto». El autor Alex Espinoza recuerda aquel episodio en un pequeño capítulo de este libro, dedicando el grueso a su historia, remontándose a las primeras civilizaciones, a las primeras obras de arte que muestran esta práctica en el mundo antiguo, y llegando a la realidad actual en países como Uganda.

‘Cruising’ no es un libro que nos hable sobre la proliferación de parejas abiertas, la normalización de los clubs de sexo para heterosexuales -tratada en el taquillazo ‘Kiki, el amor se hace’ de Paco León- o el dogging. Este es un libro abiertamente queer, sobre un autor homosexual latino que además sufre una discapacidad, que busca ahondar en las razones de esta práctica a través de su historia. Citando fuentes en una amplísima bibliografía, Espinoza reflexiona sobre este lugar al que empujan la represión, la culpa religiosa y el remordimiento; pero también sobre cómo el sexo esporádico representa un alivio y una manera de contribuir a la formación de una comunidad como forma de supervivencia, sin necesidad de hablar. El autor profundiza en la relación entre «la vergüenza y la culpa» con el «cruising», y concluye que es «nuestra postura desafiante ante un ideal patriarcal y machista que ha conformado gran parte de nuestra existencia».

Pese a que el ensayo se permite algunas licencias, como esa ligereza con la que se concluye que «ya nadie oculta su estado serológico, lo cual es bueno» (no hay más que ver la idea que tienen periodistas de primera línea de nuestro país sobre la diferencia entre sida, VIH y cuánto tiempo llevan con nosotros); y pese a que se echa en falta un poco más de desarrollo sobre la era de las apps de ligoteo y lo que pueden representar; ‘Cruising’ es un fascinante recorrido por una realidad que ha permanecido oculta en la sociedad, por mucho que esta se empeñara en vetarla y/o mirar hacia otro lado. De las prácticas greco-romanas a las libretas de direcciones de Estados Unidos en los años 60 (aquellos carteles «pasar dos veces por el mismo punto en 6 horas es cruising»), sin olvidar el código Hankie y las «molly houses» del siglo XVIII. 7. Disponible en Amazon y en tu librería de barrio favorita.

Por ‘Otherside’ la gente se pregunta si La Roux ha colaborado con Quincy Jones

7

La Roux ha publicado este año su tercer disco, el primero en cinco años. Hace falta recordarlo porque ‘Supervision‘ ha pasado totalmente desapercibido a pesar de ser un álbum de pop-funk muy reivindicable por varios motivos. La cantante británica, muy contraria a los hábitos de escucha de música actuales y al dominio de las playlists, ha hecho un disco 100% personal que al menos cierta parte de su público está apreciando.

¿Podría ‘Supervision’ recibir una nominación al Mercury Prize este año, a la manera de aquel álbum incomprendido de Róisín Murphy publicado hace un lustro que alcanzó un considerable culto entre de sus seguidores? Lo merecería por composiciones tan exquisitas como ‘Otherside’, una de las pistas del álbum que no destacamos en un principio, pero que se ha revelado como un absoluto «grower» con el paso de los meses.

Si bien ‘Otherside’, que parece hablar sobre un amor «secreto» que mantiene a Elly Jackson y a su pareja a «escondidas», presenta el patrón de producción general de ‘Supervision’, es decir, guitarras muy Chic, un ritmo midtempo sugerente y teclados tan coloridos y diáfanos como la portada del disco; la canción destaca por su juego de percusiones y por su final, en el que poco a poco va emergiendo una melodía de sintetizador que, al volverse cada vez más prominente, crea verdadera adicción. La nitidez de esta producción ha provocado que la gente en los comentarios de Youtube se pregunte si La Roux ha trabajado con Quincy Jones, pero quizá lo mejor de ‘Otherside’ es que ninguna otra persona, solo La Roux, podría haberla hecho.

Lo mejor del mes:

Lady Gaga y Ariana Grande se mimetizan en el vídeo de ‘Rain on Me’

194

Lady Gaga y Ariana Grande habían anunciado para esta tarde a las 19.00 el estreno de su nuevo vídeo, ‘Rain On Me‘, nuestra «canción del día«, creando un gran hype. La canción es ya un gran éxito, pues es número 1 en iTunes en multitud de grandes mercados (aunque no en España, contenida por David Otero y Cepeda), pero lo relevante de verdad ahora mismo es su gran acogida en Spotify. Situada en primer lugar de «Today’s Top Hits», playlist con 26 millones de seguidores, además de en varias decenas de playlists de audiencia millonaria, tiene el éxito garantizado, al menos durante las primeras semanas.

El vídeo de esta genérica pero efectiva canción ha sido dirigido por Robert Rodríguez, conocido por películas como ‘Abierto hasta el amanecer’, ‘Sin City’ o ‘Machete‘, por lo que algunos esperaban de este trabajo una especie de secuela del vídeo de ‘Telephone’, pero finalmente no ha sido así. Lejos también del desarrollo y la imaginativa de Ariana Grande en prodigios como ‘No Tears Left to Cry’, es un producto deliberadamente «trash», en la estela de lo ya visto en el vídeo de ‘Stupid Love’, el anterior sencillo de Lady Gaga. Uno de los temas más comentados en redes es cómo ambas parecen haberse mimetizado: hay planos en que se las confunde.

Tras un primer plano de Gaga recién salido de «Celebrities» (hoy… Robert Smith), el vídeo de ‘Rain On Me’ se sitúa bajo la lluvia que honra el título, mostrando a nuestras protagonistas entregadas al cuerpo de baile pese a la adversidad. Botes de amigas quinceañeras y brazos hacia los lados son las sencillas propuestas coreográficas, de nuevo, en la estela kitsch de ‘Stupid Love’. Quizá porque el confinamiento se acercaba y el rodaje urgía, Rodríguez no ha podido dejar aquí un sello personal, y la verdadera directora del vídeo de ‘The Edge of Glory’ parece haberle devorado como antes ya había hecho con otros colaboradores como Kevin Parker. ¿La gran virtud? Dura 3 minutos, como la canción, haciendo de su brevedad la gran baza para el modo «on repeat».


Mala Rodríguez revela el portadón de ‘Mala’ y su esperadísimo tracklist

94

Mala Rodríguez anunciaba hace unos días el lanzamiento de su nuevo álbum de cara al próximo 29 de mayo, esto es, la semana que viene. La portada del disco llamado ‘MALA’ ha dejado a todos con la boca abierta: una imagen de la artista desnuda y con las piernas abiertas en una escuela que bien podría ser la de ‘Aulas vacías, corazones llenos’. El mensaje es claro: como toda maestra que lleva 20 años en esto, los que cumple este año ‘Lujo ibérico’, tiene mucho que enseñar. ¿Pero y el público?

La secuencia de dicho álbum era muy esperada por sus seguidores, pues en los últimos años Mala Rodríguez ha compartido un sinfín de singles sueltos, algunos de los cuales están en el disco y otros no. No esperábamos ver en la secuencia definitiva su hit junto a Juan Magan, ni tampoco ‘Mujer bruja’ junto a Lola Indigo, pero no sabíamos qué pensar por ejemplo de ‘Gitanas’. ‘Gitanas’ no está en la lista definitiva y las canciones que conocemos que sí han llegado al largo son ‘Contigo’ con Stylo G, ‘Dame bien’ con Guaynaa y Big Freedia y la balada ‘Mami’. Además del single que sale hoy, claro, y nuevas colaboraciones con Cecilio G y Lola Indigo.

El tema que conocemos desde hoy es de cadencia trap, ‘Peleadora’, co-escrito y co-producido por Mala Rodríguez y Paul Boutique. Oficialmente «cuenta una historia de lucha, de reivindicación, invitando a que la gente no juzgue porque a nadie le gusta ser juzgado. Os dejamos con él y con la secuencia:

1. Nuevas Drogas
2. Like
3. Superbalada
4. Problema (Lola Indigo)
5. Pena (Cecilio G)
6. Dame Bien (Guaynaa, Big Freedia)
7. Antes de Todo Aquello
8. Mami
9. Aguante
10. Peleadora
11. Contigo (Stylo G)

¿Se han estancado The 1975 definitivamente con ‘Notes on a Conditional Form’?

28

The 1975 han publicado al fin, después de 800 retrasos, su nuevo álbum ‘Notes on a Conditional Form’. Es un disco largo, de 22 pistas y 1 hora y media de duración, en el que Matt Healy y compañía siguen explorando diversos estilos. Hay canciones nostálgicas del pop-rock universitario de los años 90, sorpresas punk, baladas sentimentales, experimentos electrónicos, interludios orquestales… y sí, aquella colaboración con la activista sueca Greta Thunberg sigue abriendo la secuencia.

El sucesor de ‘A Brief Inquiry into Online Relationships‘, grabado a trompicones durante la última gira de The 1975 y entre varios estudios, está recibiendo críticas radicalmente opuestas por parte de la prensa musical. The Independent lo ha puntuado con 1 estrella de 5 y lo ha llamado un «desfile de presumida autocomplacencia», mientras Pitchfork le ha otorgado un 8 sobre 10 y ha afirmado que el disco incluye «algunas de la canciones más atinadas de su carrera». Por parte del público, la sensación generalizada ante ‘Notes on a Conditional Form’ es que el álbum no presenta demasiadas novedades repecto a lo que The 1975 llevan varios años haciendo, pero que sí es posible encontrar en él temas que rescatar y escuchar con entusiasmo.

Profundizando en su valoración negativa de ‘Notes on a Conditional Form’, el medio Uproxx defiende que el disco ha agotado definitivamente la fórmula de The 1975, y explica que esta ha sido la misma en los tres últimos trabajos del grupo: «empiezas con tres o cuatro singles que son esencialmente homenajes a la música mejor valorada por la crítica de los 80 y 90 y después las rodeas de un montón de canciones de relleno que se ajustan a tres categorías: baladas R&B mediocres, composiciones de ambient paisajistas y adormiladas y ejercicios de copia de varios géneros que a veces molan y otras no».

Los foros están dejando sensaciones similares. En nuestros foros, GrizzlyAce escribe: «Me estaba sonando todo a playlist con un poco de todo hasta que he llegado a I Think There’s Something You Should Know y he empezado a conectar de verdad». El forero destaca especialmente ‘Shiny Collarbone’ y afirma que aunque en el disco «sobran cosas» y que es «caótico», los buenos temas y las bonitas melodías lo salvan bastante bien». En otros foros, hay quien sentencia que, con ‘Notes on a Conditional Form’, The 1975 se han «estancado» definitivamente, que los diveross retrasos del lanzamiento lo han perjudicado, y que el disco «no es ni mejor ni peor, simplemente es más».

Vetusta Morla / MSDL – Canciones dentro de canciones

11

Extrañísimo el lanzamiento que hoy llega al mercado por parte de Vetusta Morla, una revisión «canción por canción» y en orden de su último álbum, el exitoso ‘Mismo sitio, distinto lugar’, aún en el top 50 de los más escuchados del país, 131 semanas después de su lanzamiento, si es que podemos asimiliar la barbaridad que eso implica. Ciertamente este «MSDL» no es un «unplugged» como ellos mismos dicen, el grupo se ha empeñado en venderlo como un «nuevo disco», y pretende mostrar con él que las canciones son «organismos vivos» que viven dentro de otras canciones, «como dentro de una muñeca rusa».

Es una suerte que nadie esté hablando de «mejorar» las canciones al menos, al modo en que Bono se refirió a la producción de ‘Pop’. Idea, la de regrabar aquel álbum, que por suerte U2 abortaron. Querer «mejorar» algo habría sido una decepción por parte de los de Guille Galván, que cuenta con uno de los perfiles más cabales, valientes y enriquecedores de esa jungla llamada Twitter. ‘Mismo sitio, distinto lugar’ era por mucho el mejor disco de Vetusta Morla, un álbum abundante en detalles y al mismo tiempo comedido en arreglos en el que aún se descubren cosas dependiendo del equipo y la plataforma de reproducción: igual por eso el público continúa comprándolo y escuchándolo de manera tan obsesiva. No había nada que mejorar, por tanto, salvo quizá alguna letra -algo que los artistas rara vez deciden tocar por alguna misteriosa razón-, y no, el mérito de la superproducción no puede atribuirse solo al trabajo realizado junto a Dave Fridmann, pues eso significaría hacer de menos la evolución firme y fascinante que el grupo de Tres Cantos ha desarrollado por su cuenta, como reza el mito, sin ayuda de nadie. Ni Fridmann es quien ha conseguido que cada álbum de Vetusta Morla sea mejor que el anterior, ni es él quien ha logrado llenar los estadios.

Si el objetivo es simplemente dar otra visión de las canciones, hay dos que salen claramente perjudicadas, y una que contra todo pronóstico no sale beneficiada. ‘Te lo digo a ti‘ tenía todas las de perder: era un tiro influido por los ritmos kraut y la urgencia de Suicide, que inexplicablemente ahora se reviste de ritmos trip-hop y efectos dub. Mala idea para una canción protesta en los tiempos de la #cayeborroka. Por otro lado, la baza de ‘Palmeras en la mancha’, con sus frases de El Mundo Today, era el humor, y no es que sea muy graciosa en este formato, ni en su parte acústica, ni en la explosión eléctrica del estribillo. En tercer lugar, el precioso vals de ’23 de junio’ se convierte en un sosete e inocuo medio tiempo cuyo único entretenimiento es averiguar qué tipo de Hammond, Rhodes o similar adereza la nueva versión. Quizá una forma de dar una nueva vida a esta excelente composición habría sido sencillamente a capella, aunque se agradece que el álbum no sea simplemente un «unplugged»: habría tenido más sentido, pero habría sido también más aburrido.

‘MSDL – Canciones dentro de canciones’ tampoco presenta una secuencia atractiva. Por si ‘Punto sin retorno’ ya tenía poco título de corte de cierre, aquí suena como una grabación completamente catárquica y final en su lucha por ir de menos a más… lo que hace que después, enfrentarse a ‘La vieja escuela’ y ‘Mismo sitio, distinto lugar’ resulte más arduo de lo que debería. Y es injusto porque la última refuerza un momento muy Juan & Junior en las armonías vocales, totalmente encantador, que ya estaba ahí, solo que no nos habíamos dado cuenta.

‘Punto sin retorno’ es, en cualquier caso, uno de los momentos álgidos de este «nuevo álbum». Tanto en ella, como en ‘Consejo de sabios’ y ‘Guerra civil’, Vetusta Morla vuelven a hacer alarde de lo mejor que saben: tocar. El álbum recupera la idea de que todos los músicos toquen sus instrumentos al mismo tiempo sin trucos de post-producción, y son estas canciones las que mejor sacan partido de idea y virtuosismo; ‘Consejo de sabios’, con otro de esos crescendos, y ‘Guerra civil’ con una fantástica interpretación vocal de Pucho, cerca del falsete, manteniendo su espíritu R&B.

Calificación: 5,5/10
Lo mejor: ‘Consejo de sabios’, ‘Guerra Civil’, ‘Punto sin retorno’
Te gustará si: te han gustado siempre los discos de regrabaciones
Escúchalo: ‘Consejo de sabios’ en Youtube

Owen Pallett publica por sorpresa su nuevo disco, ‘Island’

5

Owen Pallett, el cantante, compositor y multi-instrumentista canadiense anteriormente conocido como Final Fantasy, ha publicado este viernes por sorpresa su nuevo disco, ‘Island’. El artista había vuelto hace poco a la actualidad musical gracias al anuncio de una nueva gira, el estreno en Sundance de la nueva película de Matt Wolf ‘Spaceship Earth’, cuya banda sonora ha compuesto; y la reedición por Domino de sus primeros álbumes de estudio, ‘Has a Good Home’ y ‘He Poos Clouds’. Sin embargo, poco, por no decir nada, se sabía de la continuación de ‘In Conflict’, uno de los mejores discos de 2015.

Los delicados y emotivos arreglos orquestales típicos de Owen Pallett vuelven a marcar el sonido en ‘Island’, un disco, de hecho, grabado en directo en los estudios Abbey Road con la London Contemporary Orchestra, y cuya composición ha sido especialmente «intensa» para Pallett, según el artista ha expresado en un comunicado. De primeras, ‘Island’ presenta un sonido más crudo y desnudo que el de ‘In Conflict‘ y el también recomendable ‘Heartland‘, publicado hace ya 10 años.

El primer single oficial de ‘Island’ es ‘A Bloody Morning’, cuyo nocturno videoclip dirigido por Brittney Canda y Vincent René-Lortie «bajo las estrictas medidas de seguridad de la distancia social», y protagonizado por varios personajes melancólicos o desesperados, ya puede verse. Pallett ha explicado que su concepto no le convenció al principio pues consideraba que podía «pornografíar la cuarentena», pero que al ver el resultado final cambió de opinión. «No podía creer lo catártico que era ver el vídeo, cuán perfectamente encajaba con la canción y cuán significativo y necesario era para mí verlo cuando lo hacía».

La Unión no se separa… según Luis Bolín, que acusa a Rafa Sánchez de haber «fabricado un bulo para su propio beneficio»

10

La Unión se separa. La Unión no se separa. ¿Cuál es la verdad? Rafa Sánchez anunciaba hace días la disolución del grupo por diferencias artísticas, precipitada a su vez por la crisis del coronavirus, pero su compañero de banda, Luis Bolín, ha desmentido esta información en un comunicado de Facebook y anunciado que tomará medidas legales contra Sánchez por haber «registrado como propio el nombre de LA UNIÓN a sabiendas, de que es notorio y público, que LA UNIÓN es un grupo pluripersonal del cual él es parte y no todo».

En su mensaje, Bolín explica que, desde La Unión, «asumimos y respetamos la decisión de Sánchez de emprender su carrera en solitario», pero que el grupo no se ha disuelto, que el COVID-19 «no tiene nada tiene que ver con la pretendida disolución del grupo que apunta Sánchez» y que el grupo «cumplirá todos los compromisos adquiridos cuando la situación lo permita». Además, Bolín acusa a Sánchez de haber aprovechado el Estado de Alarma para «fabricar un bulo» con el que «sacar provecho en su propio beneficio», lo cual obedecería a una «estrategia que viene desarrollando en los últimos años».

Finalmente, Bolín expresa que «lo único que preocupa (a La Unión) en estos momentos es ayudar a reconstruir la escena cultural de este país» y que «para ello nos ponemos a disposición de cualquier iniciativa donde podamos ser útiles», y señala que «lamenta profundamente que esta noticia haya servido como distracción de la tragedia que viven millones de españoles».

Dorian denuncian las tensiones en la frontera de EE UU por el COVID-19 en el vídeo de ‘Cometas’

1

A espaldas de los ritmos frenéticos en los que se mueve actualmente la industria musical, con artistas sucediendo sus últimos discos con nuevas entregas en cuestión de meses, Dorian siguen promocionando el álbum que publicaron hace exactamente dos años, ‘Justicia universal‘.

Hoy llega el videoclip de ‘Cometas’, la canción que cerraba aquel disco denunciando «lo inútil que resulta tratar de solucionar problemas de tipo político y social como los que plantea la inmigración, levantando muros y concertinas». Una composición en la que el grupo «se hace eco del uso partidista y demagógico que ciertos partidos políticos están haciendo de la inmigración en muchos países del mundo (entre ellos España, Francia, Estados Unidos, Hungría o el Reino Unido), en los que se señala y estigmatiza a numerosos colectivos con el único fin de sumar votos».

Pertinentemente, el vídeo de ‘Cometas’ fue rodado junto a la valla en Tijuana, Arizona, Nuevo México y Texas, aprovechando que el grupo presentó hace rato ‘Justicia universal’ por casi todo el continente americano, desde Argentina hasta diez ciudades de Estados Unidos, pasando por Chile, Perú, Ecuador, Colombia y México. Dentro del contexto de la pandemia, Dorian también considera que su nuevo vídeo tiene algo que decir: «Como pieza audiovisual y como canción «Cometas» no puede estar más de actualidad, dado que la frontera entre Estados Unidos y México vuelve a ser un punto caliente del planeta a raíz de las tensiones generadas por la crisis del Covid-19″.

Escucha lo nuevo de The 1975, Mala Rodríguez, Owen Pallett, Carolina Durante, Carly Rae Jepsen, Hidrogenesse, Tove Lo, The New Raemon…

7

Se ve la luz al final del túnel con la pandemia (dedos cruzados) y también en el mundo del pop. En plena primavera, las novedades musicales comienzan a florecer y se refleja en la playlist Ready for the Weekend de este viernes 22 de mayo. Por supuesto, el segundo single de ‘Chromatica’, el nuevo álbum de Lady Gaga, tiene el máximo protagonismo. Pero además hoy se publican álbumes tan importantes como el esperado ‘Notes On a Conditional Form’ de The 1975 y, en el ámbito español, los nuevos álbumes de Vetusta Morla y The New Raemon. También desde esta semana se pueden disfrutar nuevos trabajos de Carly Rae Jepsen –un disco completo con descartes de ‘Dedicated’–, Hidrogenesse –mini-álbum inspirado por la exposición ‘Humor absurdo: una constelación del disparate en España’–, Woods, Tim Burgess (The Charlatans), Indigo Girls, Steve Earle, Badly Drawn Boy, Basurita, Pelo Mono –proyecto paralelo de un Guadalupe Plata–, Fools –disco debut de Christopher Bear de Grizzly Bear en solitario–, la productora afro-portuguesa Nídia, la estrella del reggaeton Sech y el pujante trapero Gunna, junto al debut del dúo Hnos Munoz. Y cabe destacar una gran y grata sorpresa: sin previo aviso, el canadiense Owen Pallett ha lanzado ‘Island’, su primer álbum desde ‘In Conflict‘ (2014). Además, la noruega Dagny publica un nuevo EP, y recuperamos el nuevo álbum del ilustre colectivo alemán guiado por Blixa Bargeld, Einturzende Neubauten, publicado el pasado viernes.

Además del mencionado single de Gaga & Ariana Grande, hoy hay un buen puñado de singles importantes, especialmente en el panorama alternativo nacional. Mala Rodríguez presenta single de ‘Mala’, su esperado nuevo álbum que se publica la semana que viene, coincidiendo con ‘El bando bueno’ de Sr. Chinarro, que también adelanta otro tema. Carolina Durante –con los que el propio Antonio Luque tenía un enganchón virtual días atrás– publican ‘El parque de las balas’, avance de un nuevo EP del que nos hablaban semanas atrás. Dellafuente, Belako, Amatria, Los Estanques, Jack Bisonte, Xoel López, Futuro Terror, Elle Belga, Cosmen, nostalgia.en.los.autobuses y Veintiuno también adelantan sus próximos discos, mientras que los inefables Pantocrator, Albany & Kaydy Cain & los Del Control, Bejo, Don Patricio & Mozart La Para, el exitoso Pole., Marion Harper, Sofia Coll o Rusowsky –reciente colaborador de C. Tangana– aportan nuevos singles.

En el ámbito internacional, mucha leña que cortar, también: el regreso de Foxes, Migos, HAIM, Teyana Taylor, Nasty Cherry, Foster The People, Snoop Dogg, el interesante artista francés Hervé, Phoebe Bridgers, Ariel Pink, Becky and the Birds, PNAU, Lianne La Havas, Sondre Lerche, Jake Bugg, Lavender Diamond (vuelven, ocho añazos después), Seth Bogart o We Are Scientists publican nuevos singles, que se suman a los presentados a lo largo de la semana por Sia, Khruangbin, IDLES, Ellie Goulding, Arca, Rikky Rapper & Putochinomaricón & Eurosanto, Matt Berninger (The National) y Disclosure.

Tampoco faltan las curiosidades, como ese remix de ‘In Your Eyes’ de The Weeknd junto a Doja Cat: Tove Lo, por ejemplo, lanza una nueva edición de ‘Sunshine Kitty’ con varios temas nuevos, entre ellos ‘Bikini Porn’ con FINNEAS; Taylor Swift, por su parte, ha lanzado varias de las canciones de un directo en París emitido en televisión días atrás; Röyksopp lanzan una nueva canción de su serie ‘Lost Tapes’ y Green Day sorprenden con una versión de Blondie, mientras que Local Natives o Bombay Bycicle Club lanzan nuevas versiones de temas de sus últimos discos –junto a Sylvan Esso y Rae Morris, respectivamente– y SOHN adelanta un disco en directo grabado con la Metropole Orkest de Amsterdam. Elefant publica además un recopilatorio con singles y rarezas de los gallegos Linda Guilala. Por último, cabe destacar el primer avance de un disco inédito que dejó grabado Jason Molina (Songs:Ohia) antes de morir en el año 2013.

Escucha la playlist «Ready for the Weekend»

Lady Gaga y Ariana Grande lloran las penas bailando en ‘Rain on Me’, un tiro de clásico house-pop

168

Lady Gaga ha estrenado este viernes noche (ya la mañana del 22 de mayo en España), ‘Rain on Me’, su esperada colaboración con Ariana Grande. La canción, que llega varios meses después de ‘Stupid Love‘, ejerce de segundo single de ‘Chromatica’, el álbum que Gaga publica el próximo 29 de mayo después de que su lanzamiento haya sido pospuesto (salía en abril) por culpa de ya sabéis qué.

De cara al lanzamiento de ‘Rain on Me’, Gaga y Ariana, dos personas que han vivido lo suyo, compartían entre ellas un par de mensajes de apoyo moral en Twitter, en sintonía con el mensaje de esta composición que habla sobre de superar las adversidades. «Te quiero, Ariana. Vamos a ello. Nada va a poder con nosotras, ahora lo sabemos», ha escrito la primera, a lo que la segunda ha contestado: «Te quiero mucho más. Nada nos podía parar antes tampoco, pero solo teníamos que darnos cuenta». En una entrevista conjunta con Zane Lowe, han revelado hasta qué punto se entienden: “Ella y yo conectamos enseguida y ella fue maravillosa” dice Gaga mientras que Grande añade que “ha sido muy divertido formar parte de nuevo de algo tan enérgico, de pop directo. Me sentí feliz (…) de poner tímidamente un pie en su mundo… ella me hizo sentir muy cómoda”. ¿Amiguis para siempre?

‘Rain on Me’ es una producción de BloodPop©, que ha colaborado con Gaga a lo largo de todo el álbum, junto a Tchami (que ya colobarara en ‘Do What You Want’, Applause’, ‘Sexxx Dreams’…) y BURNS (Britney Spears, Little Mix, Louis Tomlinson), y se trata, como se esperaba, de un tema bailable, en este caso con claros ecos del house clásico de los 80 y 90, siguiendo una tendencia que venían apuntando hits de Dua Lipa con Calvin Harris (‘One Kiss’) y Dua Lipa con Silk City (‘Electricity’). De hecho, se ha lanzado una playlist que nos introduce en el mundo de ‘Chromatica’ y que da algunas de las claves en cuanto a influencias de este tema: clásicos de las pistas de baile de Axwell, Roger Sanchez, Junior Jack, Crystal Waters o Bob Sinclair parecen referenciados en ‘Rain On Me’, que a su vez tiene un aire cercano a la revisión que Basement Jaxx hicieron del género en los 2000.

Aunque no figuren en ese listado, las voces de Ariana y Gaga tienen un poso de divas R&B que también hacen pensar en Mariah Carey y Christina Aguilera. Pero sin duda la llevan cada a su terreno que, por extraño que parezca, no estaban tan alejados como pudiera imaginarse: no olvidemos que ambas tienen en su repertorio canciones como la citada ‘Sexxx Dreams’ o ‘Break Free’, respectivamente. La interpretación de ambas está lejos de sonar forzada, por tanto, ni siquiera cuando Steffani se saca de la manga esa curiosa voz grave en el precoro, con esos «RAIN-ON-ME») que dan un pistoletazo de salida al desenfreno, y que repite en el desafiante puente que clama melodramáticamente «manos hacia el cielo, / seré tu galaxia. / Estoy a punto de volar, / llueve sobre mí, tsunami». Y es que el carácter hedonista del fondo musical se contrapone a una letra que habla de bañarse en lágrimas porque, a pesar de todo, «puede que me quede seca / pero al menos estoy viva».

El clip oficial de ‘Rain On Me’ se estrena esta tarde, a las 19:00 horas de nuestra franja horaria.


Lo mejor del mes:

Lana Del Rey hace algunas puntualizaciones sobre su polémica carta

65

«Visionaria», Lana Del Rey se adelantaba al aluvión de posposiciones de giras y discos que la pandemia ha hecho proliferar en el último par de meses… aunque en realidad sus razones fueran otras. Pero mantiene la intención de publicar ese disco de «spoken word» que lleva por título ‘Violet Bent Backwards Over the Grass’. En un texto publicado en Instagram este jueves, confirmaba que verá la luz el 5 de septiembre, además de anunciar la publicación de dos libros de poesías en la editorial Simon & Schuster, cuyos beneficios donará a una fundación que defiende los derechos de los nativos americanos. Hasta ahí, todo bien.

La polémica llegaba con el resto del texto (todo eso lo explica al final) publicado, en el que se defiende airadamente de las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera por «glamourizar el abuso». Todo porque, dice, «ahora que Doja Cat, Ariana (Grande), Camila (Cabello), Cardi B, Kehlani y Beyoncé y Nicki Minaj han tenido números uno con canciones sobre ser sexy, no llevar ropa, follar, engañar», cree que es momento de que ella vuelva a cantar «sobre ser representativa, sentirse bella por estar enamorada incluso aunque la relación no sea perfecta, o bailar por dinero –o lo que sea– sin ser crucificada o que se entienda como que estoy glamourizando el abuso».

A continuación se declaraba harta de que otras compositoras o «cantantes alternativas» –y aquí estamos, rumiando a quién puede referirse exactamente– que la acusan de tal cosa, cuando en realidad es «una persona glamourosa cantando sobre las realidades de lo que todos estamos identificando ahora por todo el mundo como muy predominantes relaciones emocionalmente abusivas». «Seamos claros», prosigue, «no soy una no-feminista, sino que tiene que haber un espacio en el feminismo para mujeres que son y actúan como yo», para añadir que simplemente ha sido «honesta y optimista» sobre las relaciones complicadas que ha tenido». «¡Últimas noticias! Así es como es para muchas mujeres». Las reacciones contra su mensaje la convertían en pocos minutos en trending topic mundial, entre acusaciones de machismo y racismo.

Horas después, y ante la controversia generada, Lana añadía un texto a la imagen para responder a la controversia (o parte de ella): «Tío (con un «bro» que tiene todo de irónico). Es triste que esto se convierta en una cuestión contra mujeres de color cuando estoy hablando de mis cantantes favoritas. Podría haber dicho literalmente cualquiera, pero he escogido mi puta gente favorita. Y este es el problema con la sociedad actual, nada termina siendo sobre lo que tú pretendes que sea. Es exactamente el objetivo de mi post: hay ciertas mujeres que la cultura no quiere que tengan una voz (y) no tiene que ver con la raza, no sé con qué tiene que ver. Ya no me importa pero no vuelvas nunca nunca nunca, tío, a llamarme racista porque eso es basura».

Y seguía, respondiendo directamente a algunos comentarios diciendo que llevar su mensaje a una cuestión racial, precisamente por citar sus artistas favoritas actuales, suponía que no se le daba una oportunidad de expresarse sin ser «diezmada». Para zanjarlo, remataba diciendo que cuando hablaba de «gente que se parece a mí» se refería a la que no parece fuerte o «necesariamente inteligente o que tienen todo bajo control, etcétera». «Va de defender personalidades más delicadas, no a mujeres blancas», apostillaba. Pero, horas después, debías seguir tan cansada de la polémica que, acompañando un fragmento de su cortometraje de 2013 ‘Tropico‘ en el que aparecía en un club de striptease, lanzaba un sonoro y directo «a tomar por culo».

Recordemos que Lana del Rey publicó el año pasado el álbum ‘Norman Fucking Rockwell!‘, que se convirtió en un punto culminante en su carrera al poner de acuerdo a toda la crítica para ensalzarlo –incluso Pitchfork, tras denostarla en su pasado, lo nombró Disco del año–. También optó al Grammy a Álbum del Año 2020, que finalmente recayó en el debut de Billie Eilish.

Amaia, Mala Rodríguez, Nacho Vegas, Niño de Elche… en ‘For the Cultura’, las entrevistas en abierto de Tidal

2

Durante las últimas semanas, Tidal está ofreciendo en abierto las entrevistas que han rodado en vídeo durante meses pasados con artistas interesantes del pop nacional. Esta serie llamada “For the Cultura” es una buena manera de echar la tarde incluyendo charlas con gente dispar, de Loquillo a Nathy Peluso, de Iván Ferreiro a Brisa Fenoy.

Amaia, durante la promoción de ‘Pero no pasa nada‘, deja como titular que con quien más le gustaría colaborar es con Natalia Lafourcade. «Es la primera que se me viene a la cabeza. Es bastante improbable, pero siempre me ha gustado mucho”. Izal hablan a raíz de ‘Autoterapia’ sobre la libertad que les da autoeditarse, pues no hay «nadie externo» que les imponga nada y eso les llevó a publicar este último álbum «en un periodo tan incómodo» como es el mes «de marzo» en lugar de en Navidad, cuando habrían vendido mucho más. “El negocio está en un 2º o un 5ª plano”, aventuran.

Nacho Vegas va más allá, indicando, en su línea de concienciación, que «echa de menos algo más de posicionamiento político entre los músicos, aunque lo entiendo”. Vegas indica que: «La música es una de las disciplinas más transversales, con más posibilidades de tender puentes y si los músicos nos unimos podemos tener una gran capacidad transformadora». El autor de ‘Violética‘ cree que si no se hace es por falta de «tradición de asociación» y por «el ego» de los músicos. «Me gustaría que los músicos acabáramos con el capitalismo, pero eso no va a ocurrir”, dice sonriente, como es habitual en él, medio en broma, medio en serio. También político es el discurso de Mala Rodríguez, reivindicando de nuevo a las gitanas como «primeras feministas» o explicando por qué se ha apropiado de palabras como «bruja», pues así se llamó su último disco. «Cuando te tiran piedras, te haces un castillo. Se trata de darle la vuelta, llámalo «bruja» o «zorra» o «mala»».

Niño de Elche en cambio está bastante comedido para ser él y, al margen de su trabajo con Los Planetas o los que eran sus planes para mediados de este año, imaginamos que truncados, su gran titular es sobre la composición: «Una de mis grandes tragedias en la música es que no sé hacer canciones».

Otros músicos invitados son Ana Torroja, que habla sobre cómo ahora mismo solo quiere trabajar con productores de música electrónica, o Soleá Morente, que promocionando su disco anterior, habla de la influencia de Cocteau Twins, Stereolab o Serge Gainsbourg. También sobre si prefiere la tortilla de patata con o sin cebolla. Y es que aunque las entrevistas tienden a lo estrictamente musical, a veces la última pregunta es una curiosidad: Mala Rodríguez se presta a hablar de cuál es su comida favorita.

Ellie Goulding «samplea» ‘Be the One’ de Dua Lipa ¿demasiado pronto? en ‘Power’

21

Ellie Goulding, que triunfaba la pasada Navidad con su versión de ‘River’ de Joni Mitchell, sigue presentando las canciones que formarán parte de su cuarto disco, el cual sigue sin anunciar pero se rumorea llevará el título de ‘Brightest Blue’ y saldrá en algún momento del mes que viene. Será el sucesor de ‘Delirium‘, editado hará este año un lustro.

Después de ‘Worry About Me’ con blackbear, una canción con la que no ha pasado gran cosa en las listas de éxitos a pesar de contar entre sus autores a Savan Kotecha e Ilya, autores de varios hits de Ariana Grande, y de la misma ‘Love Me Like You Do’ de Ellie Goulding, hoy es el turno de escuchar ‘Power’, un oscuro medio tiempo que podemos situar a medio camino entre ‘Army of Me’ de Björk y ‘Be the One’ de Dua Lipa. De hecho, el estribillo y arreglo coral de ‘Power’ recuerdan tanto a los de aquel temprano hit de la autora de ‘Future Nostalgia’ que sus autores han sido acreditados en ella, probablemente para evitar líos legales, aunque la canción no incorpore un «sample» propiamente dicho.

Sobre ‘Power’, Ellie ha dicho: «Esta es la primera canción que supe que iba a formar parte de mi cuarto disco. Me gustan las canciones que tienen resoluciones y esta refleja las actitudes caprichosas que suelen darse en las relaciones suprficiales. Pero también es una celebración de mi propia sexualidad».

Azúcar Moreno niegan ser simpatizantes de VOX: «la mejor receta es el amor, no la política»

8

El vídeo viral de Irene Montero defendiendo en el Congreso la importancia del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género contra las intervenciones de dos diputadas de VOX, Magdalena Nevado del Campo y Carla Toscano de Balbín, ha salpicado a Azúcar Moreno después que Gonzalo Remiro, asesor en el Ministerio de Ciencia del PSOE, comparara físicamente en un tuit a las diputadas con las hermanas Salazar. En concreto, Remiro escribía que “no sabía que las Azúcar Moreno eran diputadas”. Al considerar este comentario racista, Toscano contraatacaba con un tuit dirigido a los «progres racistas e hipócritas» en el que citaba parte de la letra de una canción de Azúcar Moreno, ‘Bandido’. Por su parte, Nevado del Campo se dirigía así a la Vicesecretaria General del PSOE, Adriana Lastra: «Tu asesor es un crack. Ahora lo tiendo todo. Me encantan mis vecinas las “Azúcar Moreno”, supongo que a vosotros no, ya que las confundís con nosotras. Espero que no sea por la raza».

Por supuesto, a este disputa han terminado sumándose Azúcar Moreno, que han agradecido el apoyo a Toscano ante la burla de Remiro también en sus redes, escribiendo: “Gracias Carla Toscano por defendernos y amplificar una voz y una defensa que no se escucharía si no fuera por ti. Sabemos de la pobre dialéctica de individuos como Álvaro Lario y Gonzalo Remiro, pero te decimos algo: Hiere quien puede, no quien quiere. Ánimo y a por ellos”.

Las palabras de Azúcar Moreno han sido interpretadas por algunos usuarios como prueba de una supuesta simpatía de las cantantes hacia el partido de ultraderecha liderado por Santiago Abascal. Ellas, sin embargo, han negado ser «afines a ningún partido ni ideario politico» en un tuit ya borrado, en el que añadían: «Somos personas trabajadoras que lo único que nos gusta es que se respete a todo el mundo por igual. La mejor receta es el amor, no la política». En otro tuit, las hermanas han pedido que no se saquen sus palabras de contexto.

Disclosure presentan su nuevo disco con el baile salvaje de ‘ENERGY’

21

Disclosure se han cansado de sacar singles sueltos y al fin han anunciado que su nuevo disco, ‘ENERGY’, sale el 28 de agosto. Y, como es habitual en el trabajo de Guy y Howard Lawrence, el disco está plagado de colaboraciones pese a contener tan solo 11 pistas: aparecen entre los «featurings» Kelis, Kehlani, Syd de The Internet, Common y slowthai, además de Mick Jenkins, Channel Tres, Aminé, Fatoumata Diawara y Blick Bassy.

El tema con el que Disclosure avanzan ‘ENERGY’ es el titular, el único en el que no aparece ningún artista invitado al margen de los interludios, aunque el tema sí incluye prominentes porciones de la voz del reverendo Eric Thomas, cuya voz ya aparecía en el viejo single de Disclosure, ‘When a Fire Starts to Burn’. Los hermanos han explicado que las «palabras de Eric Thomas en la canción han inspirado el título del álbum» y que consideran al religioso una «mina de citas inspiradoras y discursos de motivación», destacando su «inmensa presencia» aunque hablara en un «habitación con cinco personas».

Más allá de su contenido lírico, ‘ENERGY’ es ni más ni menos que otro pepinazo de Disclosure. En este caso, el tema alterna ritmos tribales con una producción de deep-house contundente. Nada nuevo bajo el sol tantos años después de ‘Caracal‘, pero eso no es necesariamente algo malo…

ENERGY:

01 Watch Your Step [ft. Kelis]
02 Lavender [ft. Channel Tres]
03 My High [ft. Aminé and slowthai]
04 Who Knew? [ft. Mick Jenkins]
05 Douha (Mali Mali) [ft. Fatoumata Diawara]
06 Fractal (Interlude)
07 Ce N’est Pas [ft. Blik Bassy]
08 ENERGY
09 Thinking ’Bout You (Interlude)
10 Birthday [ft. Kehlani and Syd]
11 Reverie [ft. Common]

Lola Indigo habla de su éxito ‘4 besos’, Ignatius, Craig David, OT… en La Resistencia

10

Lola Indigo ha sido la última invitada en La Resistencia, el programa de David Broncano en Movistar+ -por si era necesario recordarlo-, que sigue en antena durante la cuarentena -pero sin público- y en los últimos días ha recibido en plató a otros artistas musicales como Kidd Keo o, mediante videollamada, a C. Tangana o Sofía Reyes.

La cantante y bailarina granadina ha acudido a La Resistencia para seguir promocionando ‘4 besos’, su reciente single con Lalo Ebratt y Rauw Alejandro, definitivamente otro hit importante en su carrera tras rebasar los 15 millones de streamings en Spotify y haber alcanzando el número 7 en la lista oficial de singles (donde se mantiene en el top 20 de canciones más exitosas). Sin embargo, se acaba de cumplir justo un año desde el lanzamiento de ‘Akelarre‘, su álbum debut, y lo primero que ha hecho Lola Indigo al llegar a plató ha sido regalar a Broncano una copia del disco en formato vinilo.

Después, la entrevista ha transcurrido por los senderos absurdos habituales. Presentador y artista han hablado de su música favorita (Extremoduro y Led Zeppelin para él, el R&B de los 2000 para ella), de Ignatius, tema obligado en cualquier conversación que se precie; o de los estadios en los que Mimi Doblas llegó a actuar durante su paso por Operación Triunfo. También ha habido tiempo para recibir una caja de postres y para improvisar unos bailecitos inspirados en algunos incidentes ocurridos durante la cuarentena.

Operación Triunfo «Acabemos Con Esto de Una Vez, Por Favor» 2020

30

Vaya por delante que tiene su mérito que todos los implicados –concursantes, profesores, equipo técnico, un presentador que de facto ya ha comenzado su andadura en otra cadena…– hayan optado por reunirse de nuevo tras varias semanas en confinamiento y zanjar esta Operación Triunfo 2020 de una vez. Se entiende que los contratos están para cumplirse –más si hay dinero del erario público de por medio– y que sería insólito que el talent-show quedara desierto, pero… que acabe pronto.

Porque el regreso de OT fue poco menos desangelado que aquella gala subtitulada –quizá proféticamente– como «Quédate en casa» que se emitió previo al desmantelamiento temporal de la academia y la suspensión de sus emisiones. Las audiencias no han remontado lo más mínimo y hace tiempo que quedó claro que estos concursantes, con la única y evidente excepción de la explosiva Nia, caerán presumiblemente en el olvido tan rápido como los de OT 2018 –salvo Natalia Lacunza, quizá–. Si algo evidenció la gala de ayer fue eso –la joven canaria superó con nota el reto de interpretar ‘Quimbara’ de Celia Cruz–, que bien se podría haber continuado el programa tomando las medidas de protección oportunas –si lo ha hecho Telecinco con ‘Sálvame’ y ‘Supervivientes’, no veo por qué no podría haberse hecho con este talent– y que TVE pierde a un presentador de los que casi no quedan, Roberto Leal.

Sin ser Jimmy Fallon, él solito logró mantener un poco cierta normalidad en una gala del todo anormal, con bailarines enmascarados (por exigencias sanitarias, no por gusto de algún estilista perverso) y plantas de plástico que de ninguna manera camuflaban la ausencia de público físico –sí lo hubo virtual, en múltiples videoconexiones que se «pinchaban» en las pantallas al final de cada actuación– ni los incómodos aplausos enlatados. Hasta tal punto puso empeño el sevillano en que todo saliera lo mejor posible que hasta se marcó una imitación de Fernando Simón y, en una situación insólita, se lanzó a bailarse unos pasos durante la actuación de la mentada Nia –¿seguro que mantuvo la pertinente distancia de seguridad? ¿Nos engañó la distancia focal?–.

Si hubo una diferencia palpable en los concursantes fue que se notó que han tomado nota de lo que se ha visto y se ha dicho de ellos en el exterior, y han tratado de corregirlo y/o potenciarlo, según su interés. La mayoría de ellos se mostraron confiados y sueltos en los vídeos de esta semana en la academia y los ensayos… pero el escenario no mostró exactamente eso: ni una de las actuaciones –apenas la esforzada Anajú con ‘Man Down’ de Rihanna, Maialen exponiéndose a conciencia como target para el público de Zahara o La Bien Querida con su versión de la preciosa ‘Sargento de hierro’ y Eva con más morro que voz en ‘Part Time Lover’ de Stevie Wonder– haría a ningún no-fan no ya erizar el vello o removerse en el sillón, ni siquiera arquear una ceja. Una planicie que convierte esto en «Operación Acabemos Ya Con Esto De Una Vez».

Por suerte la dirección y la cadena están por la labor: ya no habrá favoritos, la de anoche fue la última gala con nominados del jurado –sí, hay jurado– y tan pronto como la próxima semana se conocerán a los tres primeros finalistas de la edición. A todo esto, entre ellos no estará Gérard, que fue el expulsado anoche, ni el que se imponga entre los dos nominados de la semana, Bruno y Flavio. Pero la cuestión es, visto el declive que está teniendo el formato tras su exitoso regreso de 2017, si tiene sentido que OT tenga nuevas ediciones no ya a corto sino a medio plazo.



The Weeknd busca el relevo de ‘Blinding Lights’ invitando a Doja Cat a cantar su ‘In Your Eyes’

17

Blinding Lights‘ continúa cómodamente posicionada en el número 1 de la lista de singles global de Spotify, cinco meses y medio después de publicarse. Aunque haya caído un poco en los importantes charts de EEUU –ha sido relevada esta semana, con cierta polémica, por el single benéfico de Ariana Grande y Justin Bieber– y Reino Unido, el último monster-hit de The Weeknd sigue sonando muchísimo y, de hecho, ha batido un récord en Francia al haber cumplido ya 18 semanas consecutivas como número 1.

Pero parece que es el momento de darse un autorelevo, y parece que su nueva apuesta es ‘In Your Eyes‘. Es claramente una de las canciones más directas y con potencial comercial de ‘ After Hours‘ y, dado que ya tenía vídeo oficial, la estrategia pasa por otra opción: Doja Cat, reciente número 1 del Billboard Hot 100 con el remix de ‘Say So’ feat. Nicki Minaj, ha sido invitada a cantar con él una nueva versión de la canción.

En este tema de clara inspiración michaeljacksonesca, Doja toma un papel protagonista al aportar dos versos completamente nuevos –uno cantado, otro semi-rapeado–. Por lo demás, la canción no cambia gran cosa, pero su atractivo ya es grande de por sí. Así que no nos extrañaría que, dado el actual tirón comercial de la autora de ‘Hot Pink’, supusiera un nuevo hit masivo para The Weeknd. Que eso, sí, habrá que esperar a 2021 para escuchar en directo: su tour mundial queda pospuesto definitivamente hasta junio del año que viene.

Low, programado a finales de julio, se pospone a 2021

0

Low, que había anunciado nombres como Primal Scream, Amaia, Foster the People o Metronomy, tampoco se celebrará en 2020, en sintonía con otros grandes festivales que ya habían pospuesto su edición a 2021, como Mad Cool, Sónar, Primavera Sound o Paraíso. El 25 de junio se anunciarán los primeros nombres de la edición 2021. Los abonos de este año serán válidos para el que viene, y en ese sentido están utilizando el hashtag #GuardaTuEntrada «para cubrir gastos en personal, proveedores, artistas, publicidad y todos los que hacen posible que cada año se celebre Low Festival». Aquellos que no devuelvan su entrada de 2020 recibirán en 2021 una cerveza gratis al entrar al recinto y también se donará 1 euro por cada uno de ellos a un banco de alimentos. Los que deseen la devolución de su ticket podrán gestionarla a partir del 25 de junio. Este es parte del texto que han escrito:

«Todos los años cruzamos el arco con la misma ilusión y ganas de la primera vez. Siempre acabamos reencontrándonos año tras año y descubriendo nuevas caras. No sabemos si es el cielo de Benidorm o el hecho de que estamos ‘en casa’, pero siempre nos encontramos con amigos a los que solo vemos año tras año. Low es música pero también son momentos únicos. Recuerdos que se quedan en la memoria y que no dudamos en rescatar durante el año: esa foto bailando mientras amanece o en ese concierto tan especial. Por eso volvemos año tras año a nuestra cita favorita. Nos sabemos todos los rincones de memoria, e incluso tenemos nuestro lugar favorito, nos seguimos impactando viendo los conciertos y acabamos volviendo al apartamento el último día, sabiendo que, un año más, no hay verano sin Low.

No nos imaginamos un año en el que no podamos celebrar la música juntxs. Sin embargo, el movimiento más responsable este 2020 es detenerse. Aprovecharemos esta situación para pensar, aprender y reconstruir. Anteponemos vuestra seguridad y vuestra salud ante cualquier otra cosa. Por este motivo, hemos tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de nuestra historia: Low Festival 2020 no podrá celebrarse este año. Pero no os preocupéis, volveremos del 30 de julio al 1 de agosto de 2021. Seguimos trabajando con la misma ilusión para que podamos disfrutar de una gran edición y os avisamos: el próximo 25 de junio anunciaremos las primeras confirmaciones de #Low2021. Una cosa tenemos clara: pase lo que pase, siempre nos quedará Low Festival».

Moses Sumney / græ

8

Moses Sumney lanzó la primera parte de ‘græ’ el pasado 21 de febrero, exclusivamente en formato digital, y anunció que la segunda mitad vería la luz el 15 de mayo. ¿Por qué una estrategia de publicación tan extraña? En una entrevista a Rolling Stone, Moses revelaba que era una prueba. Si su obra iba a ser de pop experimental, el lanzamiento también tenía que serlo. Sumney quería que nos acostumbráramos a sus primeras canciones antes de entregarnos el resto. “Lo que no anticipé fue el parón global de la economía justo en medio de los dos lanzamientos”, bromeaba. ¿Ha dado resultado la estrategia? No del todo. ‘græ – Part 1’ es un disco magnífico. Pero saber que aún faltaba la mitad afectó mi percepción de la obra; se antojaba incompleta.

Y es que el corpus completo de ‘græ’ es formidable. ‘Aromanticism‘, el primer disco de Sumney, era un bello ejercicio de soul-pop, espiritual y suave. Aquí Moses desborda por todos los lados: en ambición, concepto, melodía y producción. Algo harto de que lo encasillen en el R&B por mera pereza intelectual, Sumney quiere demostrar que su visión va mucho más allá. Para ello, estira el pop, el folk y el soul lo máximo posible. En declaraciones a Pitchfork comentaba que “retarme a mí mismo artísticamente y retar a mis oyentes me importa más que ser rico o famoso”. Afortunadamente, lo hace más en concepto que en música. En ‘græ’ no hay nada que ahuyente: su envoltura no puede entrar mejor. La voz prodigiosa de Moses, apenas sin tratamiento (al menos, aparentemente), es una herramienta flexible que tanto se arrastra como toma el control en un instante. Es, sin duda, lo más importante del disco, aunque letras y melodías no quedan atrás. Para dar aún más lustre a su trabajo, Sumney ha contado con colaboradores de lujo, como Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never), que co-produce muchos de los temas, el combo Adult Jazz, Thundercat, Jill Scott, Jame Blake…

‘græ’ tampoco es un “disco conceptual”, aunque sí pivote sobre un par de ideas. Una es la soledad, la imposibilidad de unirse románticamente a alguien (tema que ya aparecía en ‘Aromanticism’). Otra es la lucha constante contra lo binario, los roles marcados, las restricciones de género: de ahí el “grae” -gris -del título. No en vano, la imponente imagen de Moses juega ya con los prejuicios. Esta dualidad se refleja en la separación del disco en las dos partes antes mentadas. El ‘grae 1’ es el Moses más carnal. El ‘grae 2’ es el espiritual, al menos en sonido. Las temáticas se van repitiendo, aunque enfocadas de diferentes maneras.

‘grae1’ abre con ‘Insula’, un brumoso “spoken word” cuyas palabras, en marzo, sonaban extrañamente proféticas: “Isolation comes from «insula», which means island”. Enseguida, el bajo, las cuerdas sintetizadas y, sobre todo, el fantástico falsete de Moses de ‘Cut Me’ irrumpen balsámicos y sexis. Los vientos leves dan la réplica a Moses deliciosamente y se arrastran hasta un pequeño in crescendo en esta oda al masoquismo, en que Sumney reta homenaje vocal a Aretha. ‘In Bloom’ sigue la senda bucólica entre cuerdas que remiten al soul setentero más atmosférico, mientras se desparrama y se recoge con una bonita coda de guitarra y bajo, cortesía de Thundercat.

Este inicio tan espumoso se rompe con ‘Virile’, la pieza más R&B del conjunto, una canción rotunda que empieza con fabuloso arranque de cuerdas al que sigue un delirio algo psicodélico. La voz de Moses irrumpe desatada y su falsete brilla otra vez. La virulencia del estribillo, con un ritmo casi marcial, contrasta con la delicadeza del puente y su lustre de banda sonora lujuriosa. La letra es una crítica a los tópicos asociados a la virilidad, contemplada esta como un mandamiento que asfixia. ‘Conveyor’ actúa prácticamente de continuación de la anterior, con su contraste entre la fiereza dulce y la pureza soul, entre arreglos orquestales oníricos y golpes de sintetizadores amenazantes.

También salpican esta primera parte extraños cortes-puentes que hacen las veces de proclamas. En ‘jill/jack’, la voz de Jill Scott enumera qué se supone que es ser masculino. En ‘Also Also Also And And And’ Taiye Selasi y Ezra Miller reclaman su derecho a la multiplicidad, a no ser reducidos a un solo aspecto. Quizás este es el tramo más confuso, ya que estos lapsos no aportan musicalmente mucho, más allá de verbalizar las inquietudes de Moses. La ambición también estropea un poco ‘Gagarin’, al que le sobra el exceso de distorsión en la voz. Afortunadamente aparece la tierna ‘Colouour’ al rescate sobre un mar de saxos y con Moses acariciando como Stevie Wonder.

Este tramo algo embrollado desemboca en un final deslumbrante, en que emergen las dos canciones más hermosas de esta primera parte, ‘Neither/Nor’ y ‘Polly’. La defensa de lo gris, de la indefinición, se refleja de manera espléndida en ‘Neither/Nor’. Sobre cuerdas y un ligero aire aflamencado, el falsete de Moses se mece hasta que explota: “I’m not at peace with dying alone”. ‘Polly’ es la canción más pop, folk redonda y hermosa del disco. En ‘Polly’ el objeto de amor es una persona poliamorosa, Moses parece asumir el papel tradicional y se duele de ser sólo “uno más” para Polly: “¿Adoras bailar conmigo?/¿O simplemente adoras bailar?”. Una nueva vuelta de tuerca al masoquismo sentimental.

Y si el final de la primera parte es emocionante, el arranque de la segunda rebosa aun más sentimiento. Una preciosidad que recuerda en ambición (y dulzura) al Sufjan Stevens de ‘Michigan’ o ‘Illinois’. Sus desarrollos son menos concretos y una bruma soñadora cubre el conjunto. Empieza con ‘Two Dogs’, maravilloso pop de cámara, moroso y onírico, de estructura deshilachada. El pop-soul confesional, casi religioso, prosigue en ‘Bystander’, prácticamente colgado sobre un leve colchón de sintetizadores, mientras Moses advierte al amante: “Don’t waste your candor / On bystanders / They’ll watch you waste away” (“no malgastes tu candor / en los transeúntes / ellos observarán cómo te consumes”). Y es emocionantísimo escuchar cómo la canción se alza hasta lo celestial, con el falsete de Sumney a punto de romperse entre arpas y coros angelicales. Este bloque inapelable lo cierra ‘Me in 20 Years’, una oda nostálgica y espectral de góspel y bandazos sintéticos, donde vuelve a hablar de su soledad, pero ahora presentada desde un punto de vista más arrebatador. Moses echa el freno antes de que nos ahoguemos en un mar de lágrimas en la muy bossa ‘Keeps Me Alive’. En ‘Lucky Me’, con colaboración de James Blake, contiene el dolor sobre un bajo sintetizado y unos pequeños coros. ‘Bless Me’ también es un tema muy folkie/psicodélico/ soul, lo más “Beatle” e indie de todo el disco, con estribillo cantado a varias voces, un poco a lo ‘Hey Jude’, que se alarga en ‘Before You Go’, la coda que pone el broche final.

‘græ’ es la lucha enconada de Moses Sumney por definirse desdefiniéndose a través de unas canciones formidables; canciones que llegan mucho más allá de las ideas que contienen y abren un increíble abanico de emociones. Quizás una pequeña poda hubiera hecho de él un disco perfecto. Pero pocos peros más se le pueden poner. Una absoluta delicia “bigger than life”.

Calificación: 8,3/10
Lo mejor: ‘Cut Me’, ‘Virile’, ‘Neither/Nor’, ‘Polly’,’Two Dogs’, ‘Bystander’, ‘Me in 20 Years’
Te gustará si te gusta: Sufjan Stevens, Bon Iver, FKA Twigs, Solange
Escúchalo: ‘Polly’ en Youtube.

Rakky Ripper, Putochinomaricón y Eurosanto nos hacen «mover la colita» como un ‘Cyberpet’

3

Este jueves 21 de mayo nos trae una feliz sorpresa, especialmente para los adoradores del future pop, el bubblegum bass y la música pensada, en general, para poner patas arribas un club: esta tarde se estrena ‘Cyberpet’, una canción escrita y cantada por Rakky Ripper –artista de Granada que comenzó en el entorno del rap/trap para virar después al pop electrónico a lo PC Music en su debut ‘Neptune Diamond’–, Putochinomaricón –Chenta Tsai anticipa así su reaparición con proyectos nuevos como BAOBAE–, y co-producida por el autor de ‘Gente de mierda’ y Eurosanto, artífice del sonido del primer disco de Rakky. Y, horas antes de su llegada a plataformas de streaming, en JENESAISPOP os adelantamos en exclusiva su cuco lyric-video.

‘Cyberpet’ es una canción irresistible de pop futurista que equilibra una producción aventurada, llena de glitches, sonidos de ciencia ficción y giros locos en su base y estructura, que acompañan a una melodía exultante, que bien podrían interpretar una Britney Spears, una Kesha… o una Charli XCX que, haciendo evidente la admiración del trío por ella, parece un referente claro.

«‘Cyberpet’ es una canción de pop electrónico o hyperpop, futurista y energética, sobre amor y perritos robots», explican. «Queremos que la gente levante el ánimo en la recta final del confinamiento con una canción divertida y pegajosa». De hecho, la canción sitúa a Rakky y Chenta (y a nosotros con ellos, gracias a la producción de Eurosanto) un viernes en la discoteca, dispuestos a dejar atrás toda la mierda de la semana («dejemos de llorar / sólo quiero disfrutar»)… que en realidad serán meses cuando ese momento llegue. Quizá su punto culminante es ese pre-coro que dice «DJ, pon mi tema / en la discoteca. / Estoy como una cuba y me da igual estoy contenta. / Quiero que me des tu amor, / dormirás en mi camita, / y cuando te lo pida vas a mover tu colita, baby».

Esa frase conecta con el título de la canción, que el artista gráfico Beneddicto traslada tanto a la portada del single e imágenes promocionales como al lyric-video. En sus palabras, “ha sido muy guay trabajar con tanta libertad sobre esta idea, porque al fin y al cabo imagen y sonido se retro-alimentan”. Así, los tres cyborg-perretes que se identifican con cada uno de los autores, suponen un contrapunto naif al trasfondo hedonista de la canción.

Lo mejor del mes:

Vetusta Morla: «‘MSDL’ para nada es un unplugged«

3


Con dos meses de retraso según lo previsto inicialmente, este viernes 22 de mayo Vetusta Morla publican su quinto álbum de estudio. Se trata de ‘MSDL’, iniciales que no por nada coinciden con el título de su anterior trabajo, ‘Mismo sitio, distinto lugar‘. Se trata de una reinterpretación íntegra de ese disco, pero enfocando los arreglos y el modo de grabación de una manera tan diferente que parecen canciones nuevas. Horas antes del lanzamiento tenemos ocasión de hablar con Guille Galván, multiinstrumentista, co-productor y compositor del grupo de Tres Cantos, sobre esta idea algo marciana de volver a grabar su álbum inmediatamente anterior. También, claro, sobre la pandemia que, entre otras cosas, ha truncado sus planes del lanzamiento del disco y la gira, y las medidas que el Gobierno español ha anunciado para el dañado sector cultural del país. [Foto: Carolina Sánchez.]

Lo primero, ¿cómo estáis pasando esta crisis?
Por suerte, estoy en la acera soleada y no me ha tocado nadie muy enfermo cerca, ni hospitalizado. Así que, privilegiado por eso.

¿Cuál es el germen de ‘MSDL’, cómo surge la idea de rehacer el disco?
Pues mira, hace casi dos años, dos semanas después del concierto que hicimos en La Caja Mágica para tanta gente, tocamos por sorpresa en la programación de los Veranos de la Villa (de Madrid). Tocamos en un patio para unas 500 personas, gente de muy distinto perfil: niños, mayores… No solo el público de Vetusta. Y lo que decidimos fue hacer un concierto de ‘Mismo sitio, distinto lugar’ con una versión reducida del set, donde tocábamos todos haciendo un círculo, explicábamos detalles de las canciones, de los instrumentos que habíamos elegido. Nos pareció una experiencia tan buena, nos sentimos tan a gusto, que nos apetecía convertir aquello que era puntual en algo que pudiera ver y escuchar más gente. Allí empezamos a idear ‘MSDL’ como disco y como gira en espacios diferentes, con otra escenografía. A partir de entonces empezamos a trabajar con los arreglos, poner unas restricciones con las que trabajaríamos esas nuevas versiones. Ha sido un trabajo inverso al de ‘Mismo sitio, distinto lugar’: en aquel, cada canción fue grabada de una manera, con una instrumentación, con un enfoque de producción; y aquí la idea era que volviéramos a estar tocando como antes, alrededor de nosotros mismos y sólo con los instrumentos que teníamos a mano, sin overdubs ni pistas adicionales.

Comentáis en nota de prensa, por ejemplo, que ‘Consejo de sabios’ ha vuelto a ser prácticamente la primera versión que ensayasteis de la canción. ¿Diríais que habéis llegado a sobretrabajar algunas canciones? ¿Hay algún tipo de insatisfacción con cómo quedó ‘Mismo sitio, distinto lugar’?
No. Todo parte de un ejercicio: cuando compones una canción, en el proceso hasta que se graba, sigue una especie de camino laberíntico. Cada decisión, hace que vayas hacia un lado y pierdas el que no ha elegido. Todo ese tipo de decisiones siguen presentes hasta que grabas el disco, pero en las giras las canciones evolucionan más, te das cuentas de cosas de las que no te habías dado cuenta en la grabación… Entre nosotros hacemos la broma de que el mejor momento para grabar un disco es cuando has terminado la gira de ese disco. (Risas) Es cuando mejor conoces las canciones y te permites «faltarles al respeto», de alguna manera. Intentar cosas que no habías intentado. ‘MSDL’ no parte de una insatisfacción, no es «vamos a hacerlas mejor de lo que eran». Sino «vamos a ver qué pasa si en ese laberinto tomamos otras decisiones», si en vez de abrir la puerta de la derecha abres la de la izquierda. Es muy bonito, y es algo que es difícil hacer con una canción que no has publicado, porque estás muy pegado a ella y quieres verle la cara de forma clara. Ha sido un ejercicio muy divertido, muy interesante también como músicos. Y creo que para quien conozca el disco y a la banda, también será bonito por lo que tiene de complicidad. Y, para quien no conozca a la banda, también puede ser una buena manera de introducirse en el sonido de Vetusta.

«‘MSDL’ para nada es un unplugged»

¿Cómo definirías a qué suena ‘MSDL’? Porque no es acústico, ni siquiera electroacústico, es más bien eléctrico, al final…
Es una buena pregunta. ‘MSDL’ para nada es un unplugged. La idea no era hacer el disco con instrumentos acústicos y menos intensidad. Cada canción es un mundo. Hay canciones que están más rebajadas de instrumentación, otras han cambiado el compás y donde había un 3/4 hay un 4/4, donde había un ritmo normal, como en ‘Consejo de sabios’, que era tirando a reggaetonero, ahora hay un 6/8, que tiene más que ver con rítmicas de folclore latinoamericano como la chacarera, cosas que hemos ido interiorizando en estos años… Yo creo que es un disco muy orgánico, tanto en el sonido como en la manera de interpretarlo, tocando en corrillo. Es muy físico, de escuchar y ver a músicos tocando los instrumentos. Por eso queríamos que en los vídeos promocionales hubiera planos muy cortos, que se vea lo que estamos tocando, porque es interesante. Por ejemplo, no hay batería en todo el disco: la base percusiva es casi siempre un «cocktail drum», que es una batería que se toca de pie, con un bombo vertical… Muchos detalles que mola ver. Porque además de un disco muy orgánico y muy físico, es muy de ver.

¿Y qué habéis aprendido de ese proceso de adaptación? ¿Qué os deja como aprendizaje para el próximo disco?
A lo largo de la carrera de Vetusta Morla siempre hemos hecho discos que, a priori, iban en contra de lo anterior. Quiero decir, nuestro primer disco era muy de banda, luego hicimos la BSO del videojuego, luego queríamos romper con eso y hacer ‘La deriva‘, que era más frontal’, para pasar a un disco que no tenía que ver con tocar juntos, era más de canciones, cada una con su desarrollo… Y ahora veníamos de eso y queríamos hacer lo contrario, un disco que podía haber sido grabado con cuatro micrófonos colocados sobre nosotros. En ese sentido, no sé si es un apunte del futuro, pero sí de algo que es una constante en nuestra carrera: transformar las canciones, hacerlas ser algo vivo y cambiante. Hemos decidido grabarlo en este momento porque surgió esa idea de una gira y una escenografía, pero también es algo que hemos hecho con otros discos, en algún teatro, alguna actuación televisiva, aunque no haya quedado registrado en formato disco. Y nunca ha sido cambiar las guitarras eléctricas por acústicas, como en los 90, sino trabajar en la reformulación de las canciones. Nos resulta muy interesante también como productores de nuestros discos.

¿Cuál ha sido la canción más difícil de adaptar?
Quizá hay canciones que tienen cambios sutiles… Me estoy acordando de ‘Punto sin retorno’, que al principio no sabíamos muy bien cómo hacer, porque ya en el disco era bastante desnuda, bastante nuclear. Y nos costó un poco encontrarle el punto. Es de esas que tienen un cambio sutil pero, a la vez, de los más interesantes: le cambiamos el compás y lo hicimos atresillado, en 3/4, y también la explosión de los estribillos, esa dinámica de estrofas abajos y estribillos muy arriba. Es algo que veníamos trabajando hace años, en nuestros inicios, y llevábamos una temporada sin hacerlo.

«Aunque en este disco no haya habido un proceso de composición, todos los demás han sido los mismos que para un álbum de canciones nuevas»

Ya que lo dices, después de haber vuelto a tocar íntegro ‘Un día en el mundo‘ por su décimo aniversario, ¿no os ha picado también un poco la cosa de rehacer esas canciones?
No, no, no… Es curioso, porque justo esas canciones, cuando las ensayamos para el concierto de WiZink Center y el FIB, tampoco fueron tocadas de la manera en que se grabaron. Intentamos huir de la nostalgia y las tocamos como las sentimos a día de hoy. En esos shows, que estaba pensado sobre todo para el directo, con los visuales y demás, también hicimos una revisión de esas canciones. Es algo que se podría hacer con todos. Pero aunque en este disco no haya habido un proceso de composición, todos los demás (procesos) han sido los mismos que para un álbum de canciones nuevas, los pasos y la atención son los mismos. Ya el siguiente, supongo, será partiendo de cero.

Hablas de el siguiente. Por ciclo, tocaría en 2020 nuevo disco de Vetusta Morla…
Sale el viernes… (Risas)

Quería decir con canciones nuevas, claro. Pero ¿os ha cambiado la planificación?
Bueno, ya estaba previsto hacer la gira de este disco e iba a ser un año atípico igualmente. De hecho, la gira arrancó, hicimos cinco conciertos y hubo que parar. Pero no estaba enfocado a ser un año de canciones nuevas. Ahora, como todo el mundo en su profesión, nos enfrentamos a un año distinto, extraño… Tendremos que tener paciencia, no tratar de ser urgentes en la reacción sino aprovechar este tiempo para pensar y ver el futuro con perspectiva.

«Queremos pensar que ‘MSDL’ puede servir para pensar en la vuelta a una cierta normalidad»

Demorasteis un poco la salida del disco. ¿Es particularmente difícil sacar un disco en esta situación? Más que en el sentido comercial, me refiero al emocional…
Estamos en un momento en el que cualquier decisión es extraña. ‘MSDL’ iba a salir a final de marzo y se pospuso el lanzamiento que todos conocemos. Y hemos decidido que salga ahora porque pensábamos que no tenía mucho sentido guardarlo mucho más, había empezado la gira, los singles habían empezado a salir… Es complicado. No estamos sacando disco en unas circunstancias normales. Pero queremos pensar que puede servir no solo para mandar ánimos, sino también para reactivar el mundo de la música y todo lo que hay en torno a él, y pensar en la vuelta a una cierta normalidad.

Diría que se nota que es un disco importante para vosotros por su edición física, que es una pasada.
Ha quedado muy bonita. Y parte de la cuestión de retrasar la publicación también era por eso. Nos parecía una pena sacarlo solo en digital… Con todo el respeto para el digital, que no somos talibanes del formato físico. Pero nos parecía que valía la pena que salieran a la vez.

Habéis publicado ‘Los abrazos prohibidos‘, dedicada y en beneficio del personal sanitario y la investigación científica. Hay muchísimas colaboraciones y de mucho renombre. ¿Fue especialmente difícil o, como todo el mundo está en su casa sin poder hacer mucho más, todo lo contrario?
(Risas) Bueno, llevó muchas horas de trabajo y fue complejo. Pero cuando las cosas se hacen de corazón y de una manera directa, a nivel personal, son más fáciles. Todo el que participó lo hizo con la mejor de las disposiciones, cada uno en su lugar, con mejores o peores medios… La lista es muy grande, y se paró ahí, pero hubo mucha gente que nos hubiera gustado que participara y no se pudo por cuestión de espacio. Ha sido algo una experiencia muy bonita tanto a nivel musical como personal. Ojalá recaude muchos euros y, sobre todo, ponga el foco en la investigación y la defensa de la sanidad pública, que al final es lo que nos va a robustecer como sociedad.

«Si no se entiende que los técnicos son fundamentales para la cultura, es que (en el Ministerio de Cultura) no se han enterado de nada»

Como músico, ¿qué opinión tienes sobre las medida que ha tomado el Gobierno para el sector cultural en esta crisis?
Creo que en las medidas anunciadas por el Ministerio de Cultura estamos todos de acuerdo que dejan atrás a una de las patas claves en cualquier ámbito cultural que es la de los técnicos, que no pueden optar a ellas. Si no se entiende que los técnicos son fundamentales para la cultura, es que no se han enterado de nada.

Te pregunto esto de forma tan directa porque desde tu cuenta de Twitter te mojas mucho en cuestiones políticas y sociales. Eres casi como el portavoz del grupo en esas cuestiones, aunque igual no todos pensáis igual. ¿Te genera eso alguna tensión con tus compañeros?
No, cuando hablo de ciertas cuestiones hablo desde mi punto de vista personal, que a veces coincide con el de ellos y otras no. Yo creo que es sano que en un grupo haya opiniones que no solo sean musicales, porque somos personas que viven en sociedad y que tenemos otros intereses que van más allá de la música. Igual que Pucho o Juanma o David o quien sea puede comentar en un concierto una opinión personal. Yo creo que lo importante es distinguir lo que se dice en primera persona del singular y lo que se dice en primera persona del plural, sin poner en una situación incómoda a nadie. De todas maneras, como Vetusta Morla hemos dicho lo que pensábamos de muchas cosas que no tenían que ver con lo musical desde el minuto cero. Y creo que no nos ha ido mal, en 20 años de carrera. No creo que nos penalice. Parece que a veces hay miedo en que un grupo hable de cosas extramusicales, y es completamente normal.

«Vetusta Morla hemos dicho lo que pensábamos de muchas cosas que no tenían que ver con lo musical desde el minuto cero»

¿Y te molesta que utilicemos alguno de esos tuitspara hablar de algún asunto de actualidad política o social?
Hombre, si consideráis que algo de lo que yo tenga que decir es digno de ser noticia, estáis en vuestro derecho. Mi opinión, me la reservo para según qué momentos. En algún caso
me parecerá pertinente y en otro no, como a cualquiera.