Inicio Blog Página 730

Kim Petras se adelanta un mes a Halloween y completa su «terrorífico» álbum ‘Turn Off The Light’

10

Tal y como prometía a inicios de año y adelantándose un mes a Halloween, Kim Petras acaba de completar su proyecto de inspiración terrorífica ‘Turn Off The Light‘, que comenzó a mostrar el año pasado por estas fechas. En realidad, lo que ha hecho la alemana ha sido implementar aquel volumen 1 con nueve cortes inéditos inspirados en la imaginería de terror, con títulos tan sugerentes como ‘Death By Sex’, ‘Bloody Valentine’ o ‘There Will Be Blood’, producidos, como es habitual, por Dr. Luke bajo su alias MADE IN CHINA.

Curiosamente, el volumen uno de ‘Turn Off The Light’ se convirtió en el primer lanzamiento largo de Kim Petras, ya que se publicó antes que su álbum debut, ‘Clarity‘, un muy buen disco de pop con temas tan sobresalientes como ‘Do Me‘ o ‘Broken‘. Pese a cosechar muy buenas críticas, el disco no ha tenido apenas repercusión comercial.

Kim Petras emergía en 2017 con singles como ‘I Don’t Want It At All’ y ‘Hillside Boys’, apareciendo también en el enorme ‘Unlock It’ de ‘POP 2‘, uno de los temas más destacados de aquella mixtape de Charli XCX, descubriendo a muchos a esta artista –como hizo también con Dorian Electra, por ejemplo–. De hecho, Charli ha vuelto a contar con ella en su último álbum ‘Charli‘. En concreto en el audaz ‘Click‘, junto a Tommy Cash.

Sólo ‘Señorita’ contiene el empuje en las listas globales de Tones and I y su ‘Dance Monkey’

4

Sólo ‘Señorita‘ contiene el empuje de Tones and I y su ‘Dance Monkey’ en el top global de Spotify, donde acecha al hit de Shawmila desde el número 2. Quizá no sepáis de quién ni de qué canción hablamos, pero puede que baste con que empieces a escucharla para reconocerla. Porque ese single de esta artista de Mornington, Australia, ha alcanzado el número 1 de las listas de singles de Australia (donde ha sido certificada triple platino), Nueva Zelanda (disco de oro), Dinamarca (disco de oro), Alemania, Irlanda, y los países escandinavos, además de alcanzar el top 7 en Reino Unido, una de las listas más disputadas del planeta. [Foto: GG McG.]

Y, en todo caso, aunque sea la primera vez que la escuchas, te bastará para comprender su éxito. Está protagonizada por la singular voz de Toni Watson, caracterizada por un tono apitufado y un deje ragga, que la conecta con el color vocal de una de sus compatriotas más célebres, Sia. En cuanto a la canción, es tan sencilla como eficaz: una intro de piano con su voz sobre una batería hip hop, allanan el camino a su irresistible gancho, que primero es lanzado de forma sutil sobre un bajo funky, y que luego es repetido una y otra vez de manera más expansiva. El tema acumula en unos meses la friolera de 214 millones de streamings sólo en Spotify, mientras que su vídeo supera los 40 millones de visitas. Y es que es el típico que puede llegar a ti de manera viral, al buscar una (teórica) vis cómica: Tones hace el papel de un entrañable abuelito que va revelándose como todo un canalla fiestero a medida que avanza.

Lo cierto es que el éxito de Tones and I ha sido tan rápido como sorprendente: hace poco más de un año, Watson se trasladaba de su Mornington natal a Melbourne, donde probó suerte como cantante callejera. Pronto congregaba multitudes a su alrededor, y tras ganar un concurso de cantantes callejeros, Sony Australia la fichó rápidamente. El pasado marzo debutaba con ‘Johnny Run Away’, single precedente a ‘Dance Monkey’ que también llegó al número 1 en su país. Ambas canciones se contienen en el EP ‘The Kids Are Coming‘, un disco producido por Konstantin Kersting (Mallrat) que abunda en ese pop que equilibra contemporaneidad y atemporalidad. Aunque, escuchándolo, no queda claro que Tones and I pueda ser algo más que una one-hit wonder. Por suerte, el reciente vídeo del tema que da nombre a su disco la aleja de ser una nueva PSY, como podía llevar a pensar su actual mega-hit: como indica su título, se trata de una advertencia a las generaciones posteriores de que la Generación Z, comprometida con la emergencia climática, el feminismo, los derechos LGTBI y el bienestar animal avanza imparable.



Escucha y suscríbete a la playlist «Revelación o Timo»:

¿Quién se presenta con qué a los Grammys 2020?

31

La próxima edición de los premios Grammy se celebra el lunes 26 de enero en Los Ángeles. El periodo de elegibilidad este año iba del 1 de octubre de 2018 al 31 de agosto de 2019 y las nominaciones oficiales se darán a conocer el próximo 20 de noviembre. Sin embargo, ya se conocen muchos de los artistas y títulos provisionales que se presentan en las distintas categorías de los premios (recordamos que son los artistas y sellos quienes han de presentar sus candidaturas) gracias a las fuentes de foros como ATRL o Gold Derby. Analizamos los más interesantes, que revelan apuestas segurísimas para Billie Eilish, Ariana Grande, Lizzo, Lil Nas X, Taylor Swift o Beyoncé.

¿Qué presenta Billie Eilish?

El debut de Billie Eilish tiene la nominación a Álbum del Año asegurada, y en esta categoría ha presentado su equipo el disco además de a la de Mejor álbum de pop vocal. ‘bad guy’ competirá por entrar en Grabación del año, Canción del año y Mejor actuación solista, mientras ‘When the Party’s Over’ buscará colarse en la categoría de Mejor videoclip. Eilish también se presenta obviamente a la categoría de Artista revelación.

…¿y Ariana Grande?

Ariana presenta su disco ‘thank u, next’ a las categorías esperadas, la canción titular a Canción del año y a Mejor videoclip y ‘7 Rings’ a Grabación del año y Mejor actuación de pop vocal. También competirá en Canción del año y Mejor actuación grupal/a dúo con ‘Boyfriend’ (seguramente la presenta Social House), que lo tendrá difícil al menos en la primera categoría, y de nuevo en Canción del año con ‘Rule the World’ junto a 2 Chainz y con su autoría en ‘Motivation’ de Normani. Grande intentará agenciarse también un par de nominaciones en las categorías de R&B con ‘Monopoly’. Está la cosa repartida.

Lizzo no solo apuesta por ‘Truth Hurts’

Otra de las artistas revelación de 2019 ha sido Lizzo. Y confirmado que ‘Truth Hurts’ podía competir en esta edición de los Grammys pese a haberse lanzado en 2017 gracias a algún tipo de regrabación (ha sido este año cuando ha triunfado, llegando al número 1 del Billboard), la cantante ha presentado esta canción a varias categorías: Canción del año, Grabación del año y Mejor actuación de pop solista. La artista buscará arañar una nominación a Mejor actuación de R&B con una canción semi desconocida de su álbum debut, ‘Exactly How I Feel’ con Gucci Mane, y solo presenta ‘Tempo’, su tema con Missy Elliot, a la categoría de Mejor videoclip. ‘Cuz I Love You’ buscará colarse en las de Álbum del año y Mejor álbum de urban contemporáneo.

Beyoncé no se corta

Beyoncé ha publicado este año un álbum en directo histórico que documenta su concierto de 2018 en Coachella, así como la película documental del mismo concierto, disponible en Netflix. Según la lista de entregas filtrada, la de Houston no presentará ‘Homecoming’ a Mejor película musical de manera sorprendente, pero sí el disco en cuestión a Álbum del año y Mejor álbum de urban contemporáneo y el bonus track ‘Before I Let Go’ a Mejor actuación de R&B. Beyoncé también buscará competir con ‘The Lion King: the Gift’ a pesar de su fracaso comercial en la categoría de Mejor álbum de pop vocal y con varias de sus pistas en distintas categorías. La artista no se ha cortado en presentar ‘Spirit’ a Grabación del año, Canción del año, Mejor actuación de pop solista, Mejor videoclip y Mejor canción para un medio visual, ‘Brown Skin Girl’ a Mejor canción de R&B y ‘MOOD4EVA’ a Mejor canción de rap y Mejor actuación vocal con rap. La artista también se presenta a Productora del año.

Las opciones de Rosalía

Rosalía se presenta por supuesto a Artista revelación en los Grammy, mientras buscará competir con ‘El mal querer’ en la categoría más importante, Álbum del año, y también en la de Mejor álbum de urban latino/alternativo. Al parecer no ha colocado ‘Con altura’ en ninguna parte, aunque hay que recordar que la lista a la que nos referimos no es exhaustiva. Con el éxito de Rosalía en los Grammy Latinos y su reciente actuación en los VMAs, al menos la nominación al premio latino debería estar garantizada… ¿no?

Lil Nas X, más allá de ‘Old Town Road’

Quizá lo peor que le puede pasar a Lil Nas X es ganar el Grammy a Artista revelación. Aunque el autor de la histórica ‘Old Town Road’ ha demostrado no ser un «one-hit-wonder» gracias al éxito de ‘Panini’, el premio no ha dejado de estar un poco maldito en todos estos años… Sin embargo, el rapero se presenta lógicamente a esta categoría. Por supuesto ‘Old Town Road (Remix)’ competirá en las categorías de Canción del año y Grabación del año además de en las de Mejor actuación grupal/a dúo y Mejor videoclip, mientras ‘Panini’ lo hará en la de Mejor canción de rap y Mejor actuación vocal con rap.

Las opciones de Lana del Rey

Hay mucho «hype» en torno al nuevo disco de Lana Del Rey. ¿Conseguirá al fin una nominación a Álbum del año o se tendrá que volver a conformar con una a Mejor álbum de pop vocal? Del Rey presenta ‘Norman Fucking Rockwell!’ en ambas categorías en cualquier caso, ¿y por qué canciones del disco apuesta? Parece que intentará colocar la pista titular nada menos que en Canción del año y Grabación del año además de en Mejor actuación de pop solista, aunque una lista de «submissions» anterior indica que Del Rey presentaría ‘The greatest’ a Canción del año. ‘Doin Time’ quedaría relegada a Mejor videoclip.

Taylor Swift realza ‘Lover’, canción

Quizá por no animar más el odio de los «haters» de ‘ME!’, que no son pocos, Taylor Swift ha presentado esta canción simplemente a la Categoría de Mejor actuación grupal/a dúo. Es decir, no se le ha ocurrido presentarla a Canción del año, categoría en la que solo competirá con ‘Lover’ en principio. ‘You Need to Calm Down’ optará por Grabación del año, Actuación de pop solista y Mejor videoclip y ‘Soon You’ll Get Better’ con Dixie Chicks a un par de categorías country. ¿Nada para los posibles singles ‘The Man’ y ‘Cruel Summer’? ¿Los guardará para 2021?

Post Malone juega pocas cartas

‘Hollywood’s Bleeding’ competirá ya en los Grammys de 2021 así como el single ‘Circles’, pero Post Malone sí era elegible este año con otros de sus hits recientes. Su equipo ha presentado ‘Sunflower’ a Canción del año, Grabación del año, Mejor actuación grupal/a dúo y Mejor canción para medio visual y ‘Wow.’ a Mejor actuación vocal con rap. Parece que también podría entregarla a Mejor canción de rap.

¿Qué hay de Katy Perry?

Katy Perry, que aún no ha ganado ningún Grammy pese a haber estado nominada varias veces, ha tenido los ovarios de mandar ‘Small Talk’, ‘365’ con Zedd y ‘Cozy Little Christmas’ (?) a la categoría de Canción del año pero no ‘Never Really Over’ pese a que esta ha sido muchísimo más exitosa. Esta en cambio buscará competir en la categoría de Grabación del año, Mejor actuación de pop solista y Mejor videoclip. ‘365’ también se ha presentado a Grabación del año y Mejor actuación grupal/a dúo.

Lady Gaga al fin compite con ‘A Star is Born’

Publicado poco después de la fecha límite de los Grammys de 2019 (donde ‘Shallow’ sí se llevó un par de gramófonos), ‘A Star is Born‘ competirá en 2020 por Álbum del año y Mejor compilación para banda sonora. Además, Gaga presenta un par de canciones de este disco en distintas categorías. En primer lugar, ubica ‘Always Remember Us This Way’ nada menos que en Canción del año y Grabación del año además de en Mejor actuación de pop solista y ‘I’ll Never Love Again’ en Mejor actuación grupal/a dúo y Mejor canción para un medio visual. La nominación de ‘A Star is Born’ a Álbum del año, en principio, suena bastante probable.

El Grammy alternativo

‘Titanic Rising’ de Weyes Blood, ‘Father of the Bride’ de Vampire Weekend, ‘Here Comes the Cowboy’ de Mac DeMarco, ‘i,i’ de Bon Iver y ‘BALLADS 1’ de Joji han sido entregados para consideración en la categoría de Mejor álbum alternativo. Como hemos comentado, Rosalía habría presentado ‘El mal querer’ en la subcategoría latina. Es curioso el caso de Robyn: la sueca ha presentado ‘Honey’ a Álbum del año y Mejor álbum de pop vocal pero no a Mejor álbum alternativo, donde quizá tenía muchas más posibilidades.

Mónica Naranjo recuerda el «asco» que sintió cuando le obligaron a grabar ‘Chicas malas’

70

Mónica Naranjo nunca ha tenido demasiadas buenas palabras para ‘Chicas malas’, su cuarto álbum de estudio. La cantante excluía todo material de este trabajo en el repertorio de su inminente gira ‘Renaissance‘ y decía que había algo dentro de él que le traía «malos recuerdos». Incluso años atrás reconocía que con él se había dado «el tortazo de su vida».

El disco, publicado en 2001, fue un fracaso comercial y no dio a Naranjo el salto internacional esperado, y llegaron a pasar seis años hasta que la artista publicó su siguiente álbum, ‘Tarántula‘. Durante este periodo, en el año 2006, su hermano Enrique falleció, y la cantante ha revelado en una entrevista que este y no las ventas es el motivo por el que ha «relegado ‘Chicas malas’ al olvido». En concreto, Naranjo explica que su hermano cayó profundamente enfermo durante la grabación del álbum, y que ante la incertidumbre de su situación («no sabíamos si iba a salir vivo o muerto del hospital»), ella decidió interrumpirla para acompañarle en la habitación de hospital donde se encontraba ingresado.

La historia es más angustiosa, pues Naranjo detalla que en este momento «las discográficas empezaron a presionar, incluso desde dentro de mi propia oficina» para que terminara el álbum, hasta el punto que llegaron a amenazar con demandarla si no lo hacía. Naranjo reconoce que ante la presión «me vi obligada a dejar a mi hermano solo en esa planta de hospital» y retomar la grabación del disco. La autora de ‘Doble corazón’ recuerda con dolor la «última mirada» que su hermano y ella intercambiaron en el hospital, que se le quedó «clavada» en el corazón. Sin embargo, la cantante tiene sobre todo palabras muy duras para la industria: «vi un rasgo tan deshumanizado dentro de la industria a pesar de que ellos sabían la gravedad de la situación, ¿cómo no te va a dar asco si automáticamente te lleva ahí, a esa despedida? Es algo que me han hecho detestar». La artista detalla al principio que ha intentado cantar ‘No voy a llorar’ en ‘Renaissance’, pero que los recuerdos se lo han impedido, aunque recuerda que sí llegó a interpretar ‘Lágrimas de escarcha’ en su gira de 2011 ‘Madame Noir’.

Frank Ocean habla sobre su nuevo álbum, que estará inspirado en el «tecno, el house y la música electrónica francesa»

11

Frank Ocean ha vuelto a dar una de esas raras entrevista que suele conceder a muy pocos medios para hablar de la nueva música en la que se encuentra trabajando. El artista da una ligera pista sobre cómo sonará el sucesor de ‘blonde‘ y parece que contendrá influencias de la música de baile. En concreto habla de las «escenas de Detroit y Chicago» y de géneros como el «tecno, el house o la música electrónica francesa» además de otras «ramas de la vida nocturna». Ocean llegó a colaborar con Calvin Harris y Migos en la funky ‘Slide’, una de las mejores canciones de 2017, pero sus discos propios han solido ser más introspectivos.

En otra parte de la entrevista, Ocean habla de la presión que existe actualmente en los artistas para que su música sea «vulnerable» y «sincera», algo que él no apoya. «Estas expectativas son difíciles de llevar, sobre todo cuando no son realmente decisión propia», explica. «Es decir, para que yo satisfaga estas expectativas, he de entregar completamente mi corazón o hablar sobre mis experiencias de una manera muy sincera y vulnerable. A mí me interesan más las mentiras. Prefiero una película fantástica de ciencia ficción antes que eso». En este sentido, Ocean detalla: «Durante mucho tiempo creí que en la vulnerabilidad hay fuerza, pero ya no lo creo. «Fuerza» y «vulnerabilidad» parecen palabras opuestas, y combinarlas parece sabio, pero no sé si lo es realmente».

El autor de ‘Nights’ asegura también que seguirá siendo independiente y dice que se encuentra «jugueteando con el formato». Aunque no entra en detalles, parece elogiar la «elasticidad» del streaming frente a las limitaciones del vinilo y el CD.

‘Parásitos’, ‘La trinchera infinita’, ‘Joker’ y otros grandes títulos del festival de San Sebastián 2019

8

Ayer domingo los trenes de Donostia se llenaron de asistentes al Zinemaldia que volvían a sus ciudades, porque la noche anterior finalizaba la 67ª edición del Festival de San Sebastián, con una inesperada Concha de Oro para la brasileña ‘Pacificado’ (la sorpresa en la sala de prensa, donde sonaba ‘La Trinchera Infinita’ como candidata, fue mayúscula). JENESAISPOP estuvo presente durante algunos días del reputado festival, y hoy os traemos un resumen de lo que pudimos ver -colas y entradas que vuelan mediante- en el Kursaal, el Teatro Principal, los Cines Príncipe, los Cines Trueba, el Antiguo Berri y las demás salas donde se proyectaron títulos de lo más interesantes, con invitados de excepción como Donald Sutherland, Kristen Stewart o Penélope Cruz. Esta última venía a recoger un premio a toda su carrera entregado por el músico Bono, pero también para presentar ‘La Red Avispa’, la última de Olivier Assayas. Se comenta que lo que se proyectó no fue el montaje definitivo, así que habrá que darle otra oportunidad cuando lo sea, pero de momento lo que vimos fue un tropiezo del francés: la mezcla de géneros no funciona y el film parece más largo de lo que es, lastrado por el exceso de historias y personajes (algunos de ellos pobremente desarrollados, siendo el de Ana de Armas el ejemplo más claro). La película se ve beneficiada, eso sí, por el buen trabajo de Edgar Ramírez y especialmente de Penélope, cuyo acento cubano no desentona aunque pudiésemos pensar que sí.

Donde sí funciona la mezcla de géneros y con el metraje ocurre lo contrario (las dos horas y pico se pasan volando) es en ‘Parásitos’, para quien esto escribe la mejor película proyectada en el festival, y que debería llevarse el Oscar a Mejor Película Extranjera. Nuestro corazón está con Pedro y su estupenda ‘Dolor y Gloria‘, pero es que lo de ‘Parásitos’ es una de las mayores sorpresas de los últimos años. Es recomendable ir a esta película sin saber absolutamente nada, simplemente sentarse y disfrutar de lo que empieza pareciendo una historia sencilla y se acaba convirtiendo en un viaje que cuando crees que ha alcanzado su cumbre, va aún a más. Retrata la lucha de clases con un muy divertido cóctel de géneros y subgéneros, ayudada por un reparto entregadísimo a la locura que les propone su director, un Bong Joon-ho que firma aquí su obra maestra. Otro que ha presentado en San Sebastián su mejor película hasta el momento es Paco Cabezas, a quien hacía tiempo que no veíamos en las salas de nuestro país pero sí en la pequeña pantalla: ha estado -y está- en Estados Unidos dirigiendo capítulos de ‘American Gods’, ‘The Alienist’ o ‘Penny Dreadful: City of Angels’. Ahora vuelve no solo a España, sino a su ciudad, Sevilla, y concretamente a Las Tres Mil Viviendas: ‘Adiós‘, que ya nos dejó con la boca abierta en ese trailer con ‘Abre la puerta’ de fondo, resulta ser un entretenidísimo thriller donde destacan las brillantes interpretaciones de Natalia de Molina y Mona Martínez. Publicaremos reseñas de ambas cuando se acerquen sus fechas de estreno.

De la que ya os he hablado es de ‘Mientras dure la guerra‘, el regreso de Amenábar que ha convencido más que sus anteriores filmes, pero no en demasía, y ha hecho correr ríos de tinta -y de tuits- en torno a su supuesta equidistancia con la Guerra Civil. También ambientada en la Guerra Civil, pero con una calidad muy superior, es ‘La Trinchera Infinita’, el nuevo proyecto de Jon Garaño, Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, responsables de ‘Loreak’ y ‘Handia’. El filme toma como base la historia real de los “topos”, perseguidos por el franquismo que vivían escondidos bajo sus propias casas, y lo hace con una historia que se toma su tiempo a través de varias décadas, y que cuenta con una dirección envidiable en el uso de la violencia y en el conflicto interno de sus protagonistas -espléndido Antonio de la Torre y espléndida Belén Cuesta, que, para sorpresa de nadie, es también una gran actriz dramática-. El más joven Emilio Palacios también está a la altura en sus duelos con sus “padres” en la ficción cuando va creciendo. Un tono muy distinto presentaba ‘Diecisiete’, el regreso de Daniel Sánchez Arévalo de la mano de Netflix, una feel-good movie que, la verdad, entraba estupendamente entre tanta historia cruda. La película se beneficia especialmente de la química entre Ignacio Sánchez y Biel Montoro, sus hermanos protagonistas, a los que auguramos un gran futuro en el mundo audiovisual. Sánchez Arévalo arriesga además con una decisión de guión que en el pase de prensa a muchos les pareció ridícula pero que a otros nos pareció tierna, y en consonancia con el tono de la historia.

Aunque, si hablamos de polémica, la palma se la lleva ‘Joker’: la revisión de tan mítico personaje por Todd Philips, que se llevó el León de Oro en Venecia y aquí era la “película sorpresa” del festival, va a dar mucho que hablar por sus posibles interpretaciones. Partidarios y detractores de cómo la película articula su discurso (que si superhéroe de izquierdas, que si apología incel, que si populismo vacío) estábamos, eso sí, de acuerdo en la brutal interpretación de Joaquin Phoenix, la construcción -¿o destrucción?- que Philips hace del personaje ayudándose de los catalizadores que suponen Frances Conroy y Robert DeNiro, y la potencia de momentos que se quedan grabados en la retina, especialmente en el tramo final. La psicopatía está presente también en ‘The Burnt Orange Heresy’, la película por la que Donald Sutherland estaba presente en el festival, además de por el premio a su trayectoria. El film de Capotondi no cuenta nada nuevo ni en el qué ni en el cómo, pero tampoco lo pretende, y le queda un thriller de corte clásico bastante resultón, con aire a esas historias que salieron en la época de ‘Atracción Fatal’, y con unas solventes interpretaciones de Elizabeth Debicki, Claes Bang, obviamente Sutherland y, ojo, Mick Jagger. Mucho más compromiso por parte del espectador pide ‘La hija de un ladrón’. “En este mundo hiperconectado hay personas que están solas” comentaba Belén Funes en la rueda de prensa de su estupenda ópera prima, cuya arriesgada decisión en la forma de contar la historia y en los datos que proporciona al espectador podría ser perjudicial, pero sucede lo contrario. Porque así nos identificamos más aún con Sara, el personaje interpretado por una maravillosa Greta Fernández, que se marca el mejor papel de su carrera… de momento. Porque, con el recital que da aquí Greta, está claro que nos va a volver a dejar con la boca abierta en más de una ocasión.

Más difícil aún es entrar en el mundo de ‘Vendrá la muerte y tendrá tus ojos’, que prioriza el simbolismo y la inmersión antes que el ritmo, y por tanto hizo que muchos saliesen desesperados de la sala. Es cierto que la paciencia es necesaria aquí, pero la recompensa -sobre todo cuando vas digiriéndola y pensando sobre ella en los siguientes días- es obtener una preciosa historia de amor. Y de vida. Y es que ese amor tan puro y tierno, tan unido a la naturaleza, que existe en el principio de la película se va agrietando, a medida que la propia naturaleza hace su curso. Pero las grietas son solo grietas, y al final el amor sigue estando. Porque lo que cuenta Torres Leiva es que el amor no es solo el final; es el viaje, como se suele decir de la vida. La exaltación de la vida y de la juventud -de edad o de espíritu- está representada en una secuencia que podría parecer lenta e innecesaria, pero que representa cómo las protagonistas (acojonante el trabajo de Amparo Noguera y Julieta Figueroa) han sido, en cierto modo, afortunadas. Han podido vivir su amor en libertad, aunque ahora el tiempo se les esté acabando. ‘Vendrá la muerte…’ insiste en ese concepto de final vs. viaje en el propio final de la película, con un polémico uso de Raffaella Carrà (!) que haría las delicias de Sorrentino pero que aquí es usado más como lo haría Dolan. Así, vemos una ironía en su uso (una canción así en ese momento, tras la BSO tan sobria usada hasta el momento) y una reinterpretación de la letra como acostumbra a hacer el canadiense: «aunque (el amor) te lleve a sitios oscuros, que no te asuste la oscuridad», «explota mi corazón» como está explotando el de Ana, y lo más explícito: esa referencia, en canción y en imágenes, al “principio” y a lo cíclico, coherente dentro de la visión del amor que da aquí Torres Leiva.


Y terminamos con dos películas muy distintas pero que comparten más de lo que parece: ambas eran de las consideradas “menores” por su tono -mucho más ligero que las que acabamos de mencionar, por ejemplo- y acabaron convertidas en algunas de las favoritas de parte de la prensa. Takashi Miike tiene poco que demostrar a estas alturas, pero sigue dejando claro que lo prolífico que es no afecta a su calidad: ‘First Love’ es una descacharrante cinta de acción que conjuga con maestría sus referentes clásicos -y la propia filmografía de Miike- con lo actual y que, encima, tiene hueco para dardos de crítica social. Y luego tenemos a ‘Play’, del menos conocido Anthony Marciano, que sigue la vida de su protagonista a través de todas las grabaciones que ha ido haciendo desde que cogió una cámara por primera vez. Así, vamos dando un nostálgico pero fresco (y repleto de gags) paseo por los 90 y por las dos primeras décadas de este siglo, acompañado de una BSO a la altura. Nos hubiese gustado ver muchos más títulos, pero no pasa nada, que diría Amaia: el año que viene estaremos de nuevo allí a la caza de nuevos títulos que recomendar.

Kindness / Something Like a War

0

Kindness anunciaba su tercer disco hace unos meses pidiendo a sus fans que usaran los nuevos pronombres con los que se identifica más, «they/them». Decía que «muchas cosas han cambiado» desde su álbum anterior y el actual, pero ‘Something Like a War’, que recibe su nombre de un documental de 1991 sobre un atroz programa de planificación familiar de la India con el que se practicaron múltiples esterilizaciones y abortos ilegales (Adam Bainbridge es de madre india y padre blanco británico), no ofrece un cambio de estilo radical frente a aquel, aunque no lo necesitaba en absoluto. La mejor parte de la música de Kindness siempre han sido sus cuidadas producciones y su personal visión del funk y R&B de los 70 y 80, precisamente porque tras ellas solían haber muy poquitas canciones. Y la mejoría de ‘Something Like a War’ en este aspecto es sustancial.

Ya el principio de este disco mezclado por el fallecido Philippe Zdar de Cassius, en el que escuchamos una voz distorsionada que anuncia «alguien te dirá que no puedes mezclar esto con lo otro y tu responderás, mírame» seguido de un contundente arreglo de contrabajo, promete; pero es que la intro ‘Sibambaneni’ y el tema en el que se desarrolla después, ‘Raise Up’, pueden ser lo mejor que ha firmado Kindness hasta la fecha. Es contagioso su mensaje sobre edificar al prójimo «construye a tu gente, hazlos iguales, eleva a los que son diferentes», pero también lo es su fusión de baile y góspel, y con dichos elementos parece la canción más importante de todo el conjunto. Aunque Bainbridge también despunta ofreciendo letras más personales como la de ‘Cry Everything’, en la que, junto a su amiga Robyn, canta sobre al fin sentirse libre de ser quien es en realidad, o ‘Lost Without’ con Seinabo Sey: «recuerda todo lo que se pierde sin amor a tu lado, todas aquellas veces que hablamos me resistí, no tengas miedo a ir demasiado lejos».

En ambas canciones, Kindness refina su gusto por los ritmos electrónicos de inspiración funk-lite y disco-lite y por la armonías del R&B y el góspel, haciendo de ‘Something Like a War’ otro trabajo irresistiblemente neoyorquino, pero eso no es todo lo que este tiene que ofrecer. En ‘Softness as a Weapon’, que como su propio título indica, aboga por una masculinidad más femenina («entrégate a la suavidad, ahí es cuando te enamoras, no intentes ser tan duro, deshaz tu dureza»), conviven atmósferas brumosas y un ritmo cercano a lo caribeño, mientras el ritmo downtempo de la balada ‘The Warning’, otra colaboración con Robyn, con el acompañamiento de una orquesta, es puro años 90. También es destacable el buen medio tiempo R&B ‘Hard to Believe’ con Jazmine Sullivan, sobre todo gracias a la interpretación de ella, y aunque en la segunda mitad del álbum las melodías empiezan a divagar y a perderse por las siempre gustosas producciones de Kindness (‘Who You Give Your Hear To’ con Alexandria es olvidable pese a su bonita letra tipo ‘True Love Will Find You in the End’), al menos la densa ‘No New Lies’ con Cosima sorprende hacia la mitad con un precioso arreglo de piano jazzy bastante inesperado. Este es el dinamismo que han solido necesitar muchas canciones de Kindness, pero comprobado está, sobre todo en este disco, que cuando las hace bien pocos peros se le pueden poner.

Calificación: 6,5/10
Lo mejor: ‘Raise Up’, ‘Cry Everything’, ‘The Warning’
Te gustará si te gusta: la chupipandi de Kindness, es decir, Robyn, Blood Orange, Solange y Kelela
Escúchalo: Spotify

SHAED triunfan con ‘Trampoline’ más de un año después… y no gracias a Zayn (de momento)

3

SHAED es un trío de electro-pop de Washington formado por la cantante Chelsea Lee y los músicos y hermanos Max y Spencer Ernst. En 2012, el grupo publicó su primer EP y en 2013 el segundo, pero ambos se encuentran ausentes de las plataformas de streaming. ‘Just Wanna See’, el tercero, y ‘Melt’, el cuarto, sí están disponibles. El sonido de SHAED, desde el inicio, es ultra «radio-friendly» además de variado, pues donde ‘Thunder’ recuerda a Imagine Dragons y no solo por su título; ‘Perfume’ remite a la Lorde de ‘The Love Club’, ‘You Got Me Like’ es R&B y otros temas como ‘Lonesome’ o ‘Melt’ incluso presentan un punto muy eurovisivo pese al grupo ser estadounidense.

Tras publicar toda esta música sin realmente lograr demasiada repercusión, SHAED se ha hecho un Lizzo y es este año cuando está empezando a triunfar gracias a un single viejo. Se trata de ‘Trampoline’, el primer sencillo de ‘Melt’, que tras alcanzar el número 1 en la lista alternativa de Estados Unidos, ha logrado hacer «crossover» hasta llegar al número 34 de la lista de singles más difícil, la del Billboard Hot 100. ‘Trampoline’ es un medio tiempo de electro-pop siniestro que remite 100% a la Billie Eilish actual, pero que de hecho salió mucho antes que el debut de Billie, en junio de 2018. Unos meses más tarde, Apple la usó en un anuncio, lo cual en el pop es casi un regalo venido de cielo. Y ahora, tras meses y meses en los que el tema ha ido calando poco a poco entre el público, ‘Trampoline’ ha alcanzado el «mainstream». En Spotify ya lleva 89 millones de streamings.

Con este panorama, SHAED no va a dejar pasar la oportunidad de explotar ‘Trampoline’ al máximo y ha tenido la idea de publicar un remix con Zayn. El cantante británico, ex integrante de One Direction, tiene una «fanbase» potente que seguramente animará las ventas y escuchas de la canción, pero tras el relativo fracaso de su segundo álbum, ‘Icarus Falls‘, que al menos sí ha funcionado bien más o menos bien en streaming, quizá no se encuentre en el momento más esplendoroso de su carrera. Aunque si alguien podía aportar algo más a una canción como ‘Trampoline’ probablemente era él.

Escucha y suscríbete a la playlist «Revelación o Timo»:

Keane anuncian conciertos en Barcelona y Madrid para presentar ‘Cause and Effect’

1

Tras el lanzamiento de su último álbum, ‘Cause and Effect‘, Keane acaba de anunciar una gira europea a principios de 2020. Arrancando el 20 de enero en Bruselas, Keane girará por el continente para ofrecer 16 conciertos durante los meses de enero y febrero del próximo año. Dentro de ‘Cause and Effect Tour’ la banda actuará el 23 de enero en la sala Razzmatazz de Barcelona y el día 27 en La Riviera de Madrid.

Keane vuelve así a la carretera tras pasar el verano actuando en multitudinarios festivales de Reino Unido y Europa y agotar todas las entradas de sus shows underplays en Estados Unidos, Francia y Alemania, incluyendo sus conciertos en La Maroquinerie de París y en el Lido de Berlín. La venta general para ambos conciertos se abrirá el viernes 4 de octubre a las 10 a.m. en livenation.es, ticketmaster.es y Red Ticketmaster. El miércoles 2 de octubre a las 10 AM habrá un preventa para los miembros del club de fans y el jueves 3 de octubre a las 10 AM se abrirá otra preventa para los usuarios registrados en livenation.es.

Días atrás publicábamos una entrevista con Tim Rice-Oaxley, compositor principal de Keane, que nos revelaba algunos de los intríngulis del álbum, como que está muy inspirado en su reciente divorcio.

La Canción del Día: ‘Big Blue’ de Vampire Weekend funciona como himno para la huelga mundial por el clima

9

Pasan los meses y no se nos olvida que Vampire Weekend han publicado el que es, a buen seguro ya, uno de los mejores álbumes de 2019, ‘Father of the Bride‘. De hecho, lo tenemos más que presente, teniendo en cuenta que, tras haber actuado en el pasado Mad Cool, vuelven a España para presentar este álbum doble en salas de Barcelona y Madrid: será el 24 de noviembre (en la sala Razzmatazz, entradas aún disponibles aquí) y, al días siguiente, en La Riviera (entradas ya agotadas).

Una de esas nuevas canciones que mejor sabor de boca nos dejó y que más nos ha asaltado a la mente estos días es ‘Big Blue’. Y es que, esta pequeña pero extraordinariamente emotiva pieza parece tener mucho que ver con la conciencia de la gravedad del cambio climático. Viendo los poderosos discursos de la joven Greta Thunberg en la ONU y las manifestaciones que se han celebrado los dos últimos viernes en todo el mundo bajo el nombre de Global Climate Strike (Huelga Global por el Clima), resonaban en nuestra cabeza esos versos entonados por Ezra Koenig que, a todas luces, se refieren a los océanos como espacios de sanación espiritual: «Gran Azul, por una vez en mi vida, me sentí cerca de ti / Estaba sobrepasado por la emoción / Cuando estaba herido y necesitaba afecto / Cuando estaba cansado y no podía volver a casa / Tú ofreciste protección / Pero, ¿estoy aprendiendo la lección? / ¿O vuelvo a estar solo?»

Esta preciosa miniatura de menos de dos minutos, que cuenta con co-producción del beatmaker DJ Dahi (21 Savage, Childish Gambino), tiene algo de homenaje a George Harrison, en sus preciosas guitarras. Pero también, sin dejar de ser reconocible en los cánones de Vampire Weekend (esos tecladillos que acompañan la voz de Ezra al inicio), abre la puerta a la espiritualidad, con esos coros humanoides, extraordinariamente sintéticos, muy de los 90. Y ahí es donde está la conexión estética que establecía Koenig en Pitchfork entre ‘Big Blue’ y un viejo videojuego de Sega, ‘Ecco The Dolphin’, que básicamente consiste en explorar los océanos desde el punto de vista del mamífero y que, dice, le dio «escalofríos». Aunque suene prosaico, detrás hay, efectivamente, esa llamada de atención sobre el cambio climático: «Lo divertido es que surgió de la nostalgia. Cuando pienso en los 90, fue una de las décadas de mayor conciencia ambiental. (…) Pero el ecologismo no es el tipo de cosa que parece pasado de moda, y dije «Hey, ¿qué significa eso?» Me gusta esa estética del ecologismo de los 90, pero es también interesante trasladarlo a 2019 cuando, por suerte, hay gente muy inteligente pensando en estas cosas. (‘Big Blue’) es sobre cómo el pasado nunca se va del todo y nunca es del todo irrelevante. Ya sabes, «el tiempo es un círculo plano», toda esa mierda». Por si la imagen de la Tierra que ocupa la portada del álbum no fuera suficiente pista.

Amaia, Miss Caffeina con La Casa Azul y Javiera, Tove Lo, Punsetes y Amaral entran al top 40 de JNSP

0

Amaia se mantiene en el número 1 de lo más votado de JENESAISPOP con ‘Quedará en nuestra mente’, mientras además llega al puesto 4 con su nuevo vídeo, ‘Quiero que vengas’. ‘El relámpago’ cierra un top 5 en el que destacan las subidas de Tove Lo con Kylie y Pet Shop Boys con Years & Years. Otra gran entrada colaborativa es la de Miss Caffeina acompañados de La Casa Azul y Javiera Mena en el top 10. El listado de entradas de la semana se completa con Amaral, Los Punsetes y un nuevo vídeo de Tove Lo. Esta semana toca despedirse de varias canciones con más de 10 semanas en lista y ya en la mitad baja de la tabla: ‘Medellín’, ‘Mother’s Daughter’, ‘:(‘ y ‘How Do You Sleep’. Podéis escuchar nuestra última lista de novedades y votar por vuestras canciones favoritas, aquí.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 8 Quedará en nuestra mente Amaia Vota
2 14 2 2 Really don’t like u Tove Lo, Kylie Minogue Vota
3 18 3 2 Dreamland Pet Shop Boys, Years and Years Vota
4 4 1 Quiero que vengas Amaia Vota
5 3 1 21 El relámpago Amaia Vota
6 2 3 5 The Greatest Lana del Rey Vota
7 4 1 13 God Control Madonna Vota
8 5 2 17 Aute Cuture Rosalía Vota
9 9 1 Cola de pez Miss Caffeina, La Casa Azul, Javiera Mena Vota
10 11 3 12 Milionària Rosalía Vota
11 9 9 10 Gone Charli XCX, Christine and the Queens Vota
12 6 1 61 Pienso en tu mirá Rosalía Vota
13 17 13 3 Barrio Mahmood Vota
14 7 2 26 bad guy Billie Eilish Vota
15 10 3 7 Looking for America Lana del Rey Vota
16 12 1 18 Crave Madonna, Swae Lee Vota
17 17 1 Sweettalk My Heart Tove Lo Vota
18 19 6 3 ¿Qué? La Bien Querida Vota
19 8 2 24 Con altura Rosalía, J Balvin, El Guincho Vota
20 23 10 6 Motivation Normani Vota
21 13 8 17 Mother’s Daughter Miley Cyrus Vota
22 16 6 6 Lover Taylor Swift Vota
23 21 16 3 Violence Grimes, i_o Vota
24 20 1 23 Medellín Madonna, Maluma Vota
25 39 25 2 La carta exagerada Hidrogenesse Vota
26 26 1 Nuestro tiempo Amaral Vota
27 15 15 3 Slide Away Miley Cyrus Vota
28 28 1 Vas hablando mal de mí Los Punsetes Vota
29 28 14 4 Heavenly Cigarettes After Sex Vota
30 24 18 10 How Do You Sleep? Sam Smith Vota
31 25 25 3 all the good girls go to hell Billie Eilish Vota
32 32 18 10 :( Cariño Vota
33 33 33 2 C. Tangana, Paloma Mami No te debí besar Vota
34 26 21 7 Autoestima Cupido Vota
35 27 19 3 holy terrain FKA twigs, Future Vota
36 37 29 7 Can’t Believe the Way We Flow James Blake Vota
37 29 1 8 En el río Vicente Navarro Vota
38 34 27 5 religion (u can lay your hands on me) Shura Vota
39 31 31 2 A Boy Is a Gun Tyler the Creator Vota
40 38 24 8 Tempo Lizzo, Missy Elliott Vota
Candidatos Canción Artista
NYC Baby Maluca Vota
Shockwave Liam Gallagher Vota
Comunicado de prensa Don Patricio Vota
The Way I Feel Keane Vota
Me envenenas La Bien Querida Vota
Behind Barz Drake Vota
Somos demasiados Corcobado Vota
Stayaway MUNA Vota
Esa música Parade Vota
Writing on the Wall French Montana, Cardi B, Post Malone Vota
Man to Man Dorian Electra Vota
Boy Band Manel Vota

Vota por todas las canciones que te gusten

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

James Blake retrasa la fecha y cambia el recinto de su concierto de Barcelona por «problemas de agenda»

2

El concierto que James Blake anunciaba en Barcelona hace unas semanas, en el que ha de presentar su último disco ‘Assume Form‘, ha sido objeto de cambios debido a «problemas de agenda», según un comunicado que envía Primavera Sound. No sólo cambia de recinto, del Auditori del Fòrum de Barcelona a L’Auditori de Barcelona, sino que también se retrasa.

Y no poco, puesto que ya no tendrá lugar hasta la próxima primavera: el 27 de abril. Además, debido a la incompatibilidad de ambos recintos, las entradas adquiridas dejan de ser válidas: se devolverá el importe y será necesario volver a comprar tickets, que tendrán un precio de entre 30 y 60 euros. Se ponen a la venta hoy, lunes 30 de septiembre, a las 12:00h. Os dejamos con el comunicado completo:

«Lamentamos comunicar que el concierto de James Blake en Barcelona se aplaza y cambia de recinto debido a problemas de agenda ineludibles del artista británico que le obligan a posponer toda su gira europea. Su concierto en Barcelona, previsto inicialmente para el 27 de octubre en el Auditori Fòrum, se traslada al 27 de abril en L’Auditori de Barcelona (c/ Lepant, 150) dentro del ciclo Sit Back. El artista quiere disculparse por los inconvenientes que esto pueda causar a sus fans.

Las entradas ya adquiridas NO serán válidas para la nueva fecha debido a las incompatibilidades entre los dos recintos. Ticketmaster procederá a la devolución de todas las entradas adquiridas para el concierto en el Auditori Fòrum de forma automática en la misma cuenta bancaria de la tarjeta utilizada para la compra. En el caso de las entradas adquiridas en algún establecimiento físico, el comprador deberá entregar su entrada en perfectas condiciones en el establecimiento en cuestión para recibir el importe de la misma forma en que se realizó el pago original.

Las nuevas entradas para L’Auditori de Barcelona se pondrán a la venta el próximo lunes 30 de septiembre a las 12:00 en la página web de L’Auditori, (…) a un precio entre 30 € y 60 € (más gastos de distribución)».

5 artistas imprescindibles en MIRA Festival ¤ SON Estrella Galicia

1

MIRA Festival ¤ SON Estrella Galicia, el festival de artes digitales de Barcelona, vuelve un año más a Fabra i Coats, donde acogerá su próxima edición los días 5, 6, 7, 8 y 9 de noviembre con un interesante cartel que reúne a algunos de los artistas más importantes de la historia reciente y no tan reciente de la electrónica. Estos son 5 de ellos:

Floating Points

El autor de ‘Elaenia‘, uno de los mejores álbumes de electrónica del último lustro, vuelve el próximo 18 de octubre con un nuevo largo que está llamado a ser otra grata sorpresa para sus seguidores, o al menos eso da entender el cuco single de adelanto ‘Last Bloom‘. Según MIRA Sam Shepherd presentará «música nueva» en MIRA el 7 de noviembre y sin duda han de referirse a este nuevo trabajo, que el músico presentará en colaboración con el dúo de producción visual barcelonés Hamill Industries, formado por Anna Díaz y Pablo Barquín. Shepherd ya había colaborado con Anna Díaz en la película ‘Reflections – Mojave Desert’, cuya banda sonora firmó el británico.

Biosphere

Una de la primeras confirmaciones de MIRA 2019 es también una de las más importantes. Biosphere es uno de los más grandes pilares del ambient de todos los tiempos sobre todo desde la edición en 1997 de ‘Substrata’, uno de los mejores discos de aquel año. El noruego Geir Jenssen regresará a España tras 15 años para presentar en el festival barcelonés su nuevo espectáculo audiovisual, basado en su nuevo trabajo ‘The Senja Recordings’, publicado el pasado verano. Este largo se compone de grabaciones realizadas al aire libre e improvisaciones de estudio grabadas en la isla de Senja, en la Noruega ártica.

Clark

Uno de los nombres más importantes del sello Warp desde su debut en 2001, el británico Chris Clark (foto), que ya fue cabeza de cartel de MIRA hace unos años, ha construido una discografía de electrónica fascinante y exquisita, tan apta para fans de Four Tet como de Aphex Twin o Jon Hopkins, y a la que ahora cabe sumar un nuevo trabajo que por supuesto podrá escucharse en Fabra i Coats, el viernes 8 de noviembre. Se trata de ‘Kiri Variations’, una colección de composiciones a piano, clavicémbalo, clarinete, cuerdas, electrónica y voz nacida originalmente como partitura para la serie de televisión ‘Kiri’, pero que ha evolucionado en la emocionante obra de estudio que es hoy. Acompañarán a Clark en el escenario los visuales de la artista eslovaca Evelyn Bencicova.

B12

Además del de la vitamina que todo vegano debe tomar, B12 es el nombre de otro de los grupos más míticos de la plantilla de Warp, en este caso el dúo formado por los británicos Mike Golding y Steven Rutter. Son fundamentales sus álbumes de los 90 ‘Electro Soma’ y ‘Time Tourist’, que ayudaron a codificar el EDM y tecno británicos al tiempo que Aphex Twin, Autechre y The Black Dog firmaban también obras históricas dentro del género. Tras reunirse en 2015, en 2017 B12 lanzaron su primer álbum en casi 10 años, ‘Electro-Soma II’, últimamente han reeditado sus discos más emblemáticos y según MIRA su nuevo espectáculo, que llegará al festival el viernes 8 de noviembre, mezclará material nuevo y viejo y será «innovador».

Alessandro Cortini

Mientras el pop sigue martirizando a Trent Reznor, otro miembro de Nine Inch Nails (actualmente solo de directo) continúa con su carrera en solitario al frente de la vanguardia musical. El italiano Alessandro Cortini ha publicado importantes álbumes de electrónica basada en sintetizadores (de manera especial el Buchla Music Easel) a lo largo de su carrera en solitario, como ‘Sonno’ y ‘Risveglio’, y además se encuentra al frente del conocido proyecto SONOIO, nacido en 2010 (el mismo año en que co-produjo un tema de Christina Aguilera). Cortini vuelve a MIRA -donde ya actuó en 2016- también con nuevo disco bajo el brazo, un ‘VOLUME MASSIMO’ que sale el 27 de septiembre, y que desgranará a través de un show audiovisual de igual título.

La auténtica Carolina Durante revela que registró su nombre antes que el grupo, y que ella es más de Putochinomaricón

6

Vaya sorpresa se han sacado de la manga las periodistas Sofía Ruiz de Velasco y Beatriz García de SModa, suplemento de El País: han localizado a Carolina Durante, la chica de la que el grupo madrileño tomó prestado su nombre y no solo la han entrevistado sino que ofrece varios titulares jugosos. Quizá el que más es que, explica, ella ha procedido a registrar su nombre como marca adelantándose a los autores de ‘Cayetano’, que se mostraron algo molestos cuando fueron a hacer lo mismo y supieron que no podían.

Ella cedió –como ha contado Diego Ibáñez ya– su nombre al grupo cuando su cantante, que fue compañero suyo del colegio, se lo pidió por Whatsapp, pese a que, explica Durante, no tenían una relación especialmente cercana. Niega –como piensa que sospechaba el grupo– que su intención fuera en ningún momento pedirle algún tipo de compensación económica a la banda, ya que no le disgusta en absoluto lo que hacen. «Yo no quiero ser un estorbo para que desarrollen su carrera musical porque tener un grupo me parece algo bonito», dice. Pero ella, que es periodista de la Agencia Efe en Lisboa, y aconsejada por su padre –Carlos Durante, curiosamente miembro en los 80 de grupos como Glutamato Ye-Yé y Los Bólidos–, decidió registrarlo como marca «por si se cansaba», o incluso si en algún momento decidía usarlo como periodista o para su propio medio de comunicación.

También cuenta que no ha recibido ninguna compensación del grupo, ni siquiera algún tipo de invitación a uno de sus conciertos –»Diego, si estás leyendo esto: unas entraditas», dice con sorna–. Y revela que le parece normal que usen su nombre porque, reconoce, a ella misma le gusta mucho. Aunque, dice, hubiera preferido que usaran su nombre grupos musicales que le gustan más, como Los Bengala o Putochinomaricón. «De todos modos me parece más sonoro Saritina Montiel o Chus Lampreave que mi nombre», remata.

Tras publicar su recomendable debut homónimo, Carolina Durante no han cesado de dar conciertos durante todo 2019 tanto en salas como festivales. Rematan el año, de hecho, doblando fechas en Madrid y Zaragoza tras agotar sendas primeras tandas de entradas, además de actuar en Barcelona, Victoria y San Cristóbal de la Laguna (Tenerife). Toda la info en sus redes sociales.

Billie Eilish camina por las paredes y el techo en su actuación para Saturday Night Live

22

Horas después de que Billie Eilish anunciara una nueva gira mundial en 2020 –con parada en España, en una ciudad y evento por confirmar, la joven estrella del pop era la primera invitada de la temporada del longevo y premiado programa de variedades Saturday Night Live. Presentado en esta ocasión por Woody Harrelson, Eilish acudía a SNL junto a su banda –su hermano y productor, FINNEAS, y su batería, nada más– para interpretar dos canciones, dejando boquiabierto al telespectador medio sobre todo con su interpretación de ‘bad guy‘ –su primer número 1 en EEUU–.

Y es que Billie, al más puro estilo Lionel Ritchie en el icónico clip de ‘Dancing On The Ceiling‘, comenzó cantando su single en una pequeña habitación. Pero pronto cantar sobre el suelo le pareció demasiado mundano, y decidió pasar a las paredes laterales y, de ahí, al techo. Muchos en Twitter quedaban impactados, aunque es un truco visual bastante conocido en el mundo del cine y la televisión, que básicamente consiste en fijar una cámara centrada en el eje de un espacio que gira –como se revela al final de la actuación–. Tras esta presentación, Billie y FINNEAS fueron al extremo opuesto, y apostaron por la sencillez extrema de la preciosa ‘i love you‘, solo con voz y guitarra.

Como decía antes, en las últimas horas se está especulando con las posibles ubicaciones de ese único concierto en nuestro país en 2020. Por fechas, coincide con dos festivales de la envergadura de Mad Cool y Bilbao BBK Live, en los que podría perfectamente encajar –en Portugal, por ejemplo, actúa dentro de la programación del NOS Alive–. Aunque también se especula con la posibilidad de que apueste por un recinto en Madrid o Barcelona más grandes que el WiZink Center y Palau Sant Jordi, aunque parece una apuesta más arriesgada. Suponemos que sabremos más en breve.

‘Dragged Across Concrete’: ¿por qué no se estrenan las películas de S. Craig Zahler?

12

Bone Tomahawk’ aterrizó en el festival de Sitges como un caníbal en una guardería. Su sorprendente mezcla de western clásico a lo ‘Centauros del desierto’ y gore italiano con antropófagos puso patas arriba la edición de 2015. Tanto que su director, el debutante S. Craig Zahler (también compositor y guionista de sus filmes), se llevó el premio a la mejor dirección y el de la crítica. Quizá por eso la película tuvo distribución en España, aunque fuera minoritaria. Se estrenó en un par de salas en Madrid y Barcelona. La siguiente película, la brutal ‘Brawl in Cell Block 99’, ya jugó en las grandes ligas. Se pudo ver en el festival de Venecia y en el de Toronto, además de volver a Sitges. Sin embargo, paradójicamente, en España no encontró distribución. Se estrenó directamente en DVD y plataformas.

Con la tercera, ‘Dragged Across Concrete’, ha ocurrido lo mismo. De nuevo se vio en Venecia y Sitges, y de nuevo se ha estrenado en plataformas (por ahora en Rakuten TV) y seguramente se lanzará en DVD. Ni siquiera el protagonismo de dos estrellas como Mel Gibson y Vince Vaughn ha conseguido que se estrene. Es cierto que con el auge del streaming (en los próximos meses llega Apple TV y Disney+), cada vez más películas van a ir de los festivales a internet sin pasar por las salas. Pero teniendo en cuenta la cantidad de mediocridades que se estrenan cada semana y lo “cinematográficos” que son los filmes de Zahler, el esmero con el que compone sus planos, es una pena no tener la opción de verlas en una sala de cine.

Como es habitual en este director, ‘Dragged Across Concrete’ (que se puede traducir como “arrastrado por el asfalto”), comienza con el ritmo de una película iraní de los noventa. De hecho, hay una secuencia, un plano fijo con Vince Vaughn zampándose un bocadillo dentro de un coche, que podría haber firmado el mismísimo Kiarostami. Zahler se toma su tiempo (la película dura dos horas y cuarenta minutos), perfila los personajes con paciencia y escribe los diálogos con buena caligrafía. El resultado de esta cocción a fuego lento son unos diálogos con mucha sustancia (a veces muy amarga), unos personajes muy bien construidos (con peso dramático y profundidad psicológica, incluidos los secundarios, lo que permite que luego te importen), y una enorme sensación de verosimilitud en las acciones, por muy excesivo, salvaje y pulp que se vuelva todo.

La estructura narrativa también es muy eficaz. El director desarrolla varias tramas paralelas, en ocasiones muy cortas (atención a la que protagoniza Jennifer Carpenter), que se van entrelazando como en una malla de alambre de espino. Con la vista puesta en el thriller setentero (el director ha citado ‘El Príncipe de la Ciudad’, ‘Taxi Driver’ o ‘Tarde de Perros’), la película transita con paso firme y a ritmo de soul por varios subgéneros, de la buddy movie policíaca (la química entre Gibson y Vaughn es fantástica) a la película de atracos, pasando por el thriller con psicópata enmascarado, e incluso el drama racial. Al final, como es habitual en Zahler, la violencia explota como los cráneos rotos a pisotones en ‘Brawl in Cell Block 99’. Aunque no es tan gore como sus predecesoras, es igual de impactante. Un brutal puñetazo grindhouse de uno de los directores fundamentales del cine de género contemporáneo. 8’5.

Dorian Electra / Flamboyant

8

Menudo descubrimiento para el mundo del pop ha resultado ser Dorian Electra. Y es que aquellx artistx misteriosx que aparecía en ‘POP 2’ –otro de los talentos de Charli XCX es su peculiar antena para captar… eso, talentos– se ha revelado como un personaje fascinante y atractivo, que emplea una espectacular teatralidad para canalizar su lucha contra el encasillamiento en un sólo género. Un imposible mix de la Lady Gaga de ‘Born This Way’, ‘El fantasma de la ópera’, los Pet Shop Boys más góticos y PC Music que, además, no solo hace buenas canciones sino que las hace muy bien (obsérvese el matiz).

Y es que es indiscutible que ‘Flamboyant’, su primer disco oficial, tiene auténticos pelotazos, comenzando por cosas tan redondas y atractivas como los singles ‘Career Boy’, ‘Man To Man’, ‘Flamboyant’ y ‘Daddy Like’, y siguiendo por ‘Guyliner’ y ‘Emasculate’, dos de los cortes que no conocíamos que más rápidamente calan. Pero quizá lo mejor de ellas no sean sus melodías o estructuras, sino el lenguaje y la estética que Dorian Electra Fridkin (recordemos que es su nombre real, para más inri) trabaja para mostrárnoslas. Y no, no hablo (sólo) de sus fotos promocionales, sus vídeos y sus directos, auténticas fiestas cosplay entre lo medieval, Mad Max y RuPaul’s Drag Race, que sobre todo celebran la “I” de LGTBI.

Lo que musicalmente llama más la atención de ‘Flamboyant’ no es fascinante su uso del bubblegum pop llevado a ese extremo próximo al heavy metal más rococó –el disco está poblado por delirantes solos de guitarra, cuando no giros metaleros, como en ‘fReAkY 4 Life’– y decadente, oficiado de la mano de productores relativamente poco conocidos como ABSRDST, Robokid, Eric Cross y Dylan Brady. Lo más alucinante es su manera de usar el Autotune de una forma extrema y asombrosamente creativa, modulando constantemente su voz para que nunca sepamos si puede atribuirse a un hombre o a una mujer. Y es que Dorian Electra emplea el arte para retratar su fluidez, la imposibilidad de encajar a su persona en los arquetipos humanos tradicionales.

También en sus letras, que con ingeniosos juegos de palabras y yuxtaposiciones ridiculizan al machismo recalcitrante en textos tan divertidos/serios como los de ‘Man To Man’ (“¿Eres lo bastante hombre como para ablandarte? / ¿Eres lo bastante duro para abrirte?”) y ‘Emasculate’ (“Cástrame / Extirpa al hombre de mí / (…) Te ruego que vengas a salvarme”). Eso cuando no exhiben su orgullo queer, como en la lúgubre y preciosa ‘Adam & Steve’ (“Y Dios me creó a mí, y a Adán y EstEvan / Y Él me ama”), ‘Guyliner‘ («Soy un tío, no te sorprendas / si me tomo mi tiempo para acicalarme / No hay razón que me impida / marcar la línea de mis ojos, sienta muy bien») y ‘fReAkY 4 Life’ (“Oigo cómo me llaman / Oigo lo que me dicen / No soy muy “guay”, no / Pero nunca cambiaré”).

A veces, cuando el disco muestra algún punto flaco (como ‘Musical Genius’ y ‘Live By The Sword’, que andan tan justas de melodía como sobradas de parafernalia), uno piensa en los primeros singles que Dorian Electra lanzaba en 2016 –temas de electropop corrientucho como ‘High Heels’, ‘Vibrator’ o ‘Drag’–, y se pregunta si en realidad ‘Flamboyant’ sería un disco así de ramplón de no haber contado con toda la parafernalia ética y estética que lo rodea. Pero es una hipótesis que no cabe plantearse: este disco es lo que es porque Dorian Electra es como es –libre y sin complejos– en este momento. Así que hay que celebrar su singularidad, su valentía, su teatro y esperar que siga adelante incluso con más fuerza y confianza.

Calificación: 7,9/10
Lo mejor: ‘Career Boy’, ‘Man To Man’, ‘Flamboyant’, ‘Guyliner’, ‘Adam & Steve’, ‘Daddy Like’
Te gustará si te gustan: Charli XCX, Kim Petras, Allie X, la Lady Gaga de ‘Born This Way’
Escúchalo: Spotify

¿Es Fiona? ¿es Tori? No, es la mejor Lana Del Rey en ‘Norman Fucking Rockwell!’

15

Lana Del Rey ha publicado este año el que será uno de los discos mejor valorados de 2019, ‘Norman Fucking Rockwell!‘. El quinto álbum oficial de Lana incluye claramente algunas de las mejores canciones de su carrera, como ‘Mariners Apartment Complex’, ‘Venice Bitch’ y ‘The greatest‘, que tienen las mismas hechuras de clásico que ‘Video Games’, ‘Born to Die’ o las más recientes ‘Love’ y ‘Tomorrow Never Came’ con Sean Ono Lennon.

Todas estas canciones sonaban históricas a primera escucha (bueno, ‘Love’ no tanto, fue más «grower» en mi caso), y lo mismo sucedía con la pista que da nombre al disco, ‘Norman Fucking Rockwell!’. Sin referencias directas al pintor de ‘Freedom from Want’, que sí aparece mencionado en ‘Venice Bitch’, la canción dejaba ya en los primeros segundos del disco probablemente su frase más icónica, dirigida a una posible ex pareja: «goddamn, man-child / you fucked me so good that I almost said «I love you». A esta le seguía una reprimenda de las buenas («eres divertido y salvaje, pero no sabes ni la mitad de la mierda que me has hecho pasar») antes de revelar Lana la identidad del sujeto en cuestión, un hombre inmaduro («actúas como un niño aunque mides 1,90») que ha resultado ser un pretencioso poeta de Laurel Canyon, «un sabelotodo» que en realidad «se odia a sí mismo» y que aburre a cualquiera en cualquier fiesta.

Y precisamente Laurel Canyon es uno de los temas recurrentes en ‘Norman Fucking Rockwell!’, desde portadas alternativas del álbum hasta ciertas letras, pasando por supuesto por el sonido de la mayoría de sus canciones, en la onda de pop orquestal y psicodélico californiano de los 60 y 70. En el caso de ‘Norman Fucking Rockwell!’, sus melodías y arreglos han despertado no pocas comparaciones con el trabajo de dos artistas posteriores, Tori Amos y sobre todo Fiona Apple, aunque la canción en realidad no puede ser más Lana en todos los sentidos. En ‘Norman Fucking Rockwell!’, la artista convierte el discurso Laurel Canyon en una nueva obra maestra que sumar a su repertorio, acompañándose -en compañía de su productor Jack Antonoff- por un escalofriante arreglo orquestal del que cabe destacar la presencia del trombón de Phillip Peterson, que con delicadeza y poso triste lleva el tema a su conclusión. El estreno de la canción en Nueva York, con la entrada en el escenario absolutamente estelar de Lana y el público cantando la canción a pleno pulmón, pone los pelos de punta.

Hits & Flops: Taylor Swift vende más millones sin single clarísimo; Charli XCX, no

41
Hits


No hay single de Taylor Swift en 40 Principales, ni en todo el top 100 de Promusicae, ni en todo el top 200 de Spotify España. Nuestra sensación respecto a ‘Lover’ puede ser por tanto que no está funcionando nada bien. Sin embargo, el álbum sí continúa un mes después de su edición en el top 10 de la lista de “streaming álbumes” y en otros países se está vendiendo mejor de lo que sugerían el funcionamiento de ‘ME!’, ‘You Need to Calm Down’ o ahora ‘Lover’, una canción muy mona, pero que se mantiene humilde en el puesto 42 en Reino Unido y en el puesto 49 en Estados Unidos. Semanas después de su interpretación en los MTV VMA’s, no se sabe si va a durar hasta Navidad.

Ninguna de las tres ha terminado de dar un nuevo número 1 a Taylor Swift, pero tampoco ninguna se ha hundido demasiado rápido. La aceptación espontánea de canciones como ’The Man’ y ‘Cruel Summer’ es muy buena, pero tampoco ninguna apunta a ser ese gran “dark horse”… Y sin embargo, las ventas de ‘Lover’ se mantienen excelentes, camino a igualar los 5 millones de copias que terminó vendiendo ‘reputation’. Ya van 1,7 millones de unidades vendidas a nivel global, el disco se mantiene sólido en el top 10 británico y en el top 5 estadounidense, y aunque el entusiasmo es mucho menor en la Europa continental, en ningún caso se puede hablar de descalabro. No sé si las cifras le dan para atreverse a hacer un Wanda en Madrid para 50.000 personas como dicen los rumores, sobre todo si no viene acompañada de más superestrellas en un microfestival, pero Taylor volverá a estar entre lo más vendido del año una vez más.

Flops


La telonera de la pasada gira de Taylor Swift de nuevo no está corriendo la misma suerte y sus resultados comerciales son mucho más modestos de lo que merece. ‘Charli’ es una nueva genialidad de Charli XCX pero el público generalista no responde. El disco ha conseguido un buen top 28 en España y lo que es mejor, una entrada similar en streaming; un top 42 en Estados Unidos o un top 92 en el difícil mercado francés. Pero el descalabro de la segunda semana va a ser épico. Lo avanza lo que ha pasado en su país, Reino Unido, donde en su segunda semana cae del puesto 14 al puesto 74, en tan solo 7 días.

El principal responsable es la falta de apoyo de radios y playlists tipo “Today Hits”. Nadie esperaba que se radiara algo tipo ‘2099’ o ‘Click’, ¿pero alguien entiende por qué ‘Blame It On Your Love’ no tiene cabida en la radiofórmula británica? ¿De verdad son más radiables cosas que han pasado recientemente por la playlist de Radio One como ‘People’ de The 1975 o ‘Small Talk’ de Katy Perry? Es triste, pero parece complicado que ‘Charli’ llegue mucho más allá de las 100.000 unidades a nivel mundial.

Muere a los 71 años José José, gran figura de la canción mexicana

5

Este sábado se conocía el fallecimiento de José Rómulo Sosa Ortiz, más conocido por su nombre artístico José José, alias bajo el que se convirtió en una de las figuras más importantes de la canción mexicana en los años 70. Tenía 71 años y desde 2017 estaba combatiendo un cáncer de páncreas que finalmente no ha superado.

Hijo de dos conocidos cantantes de ópera, José José se educó en el canto lírico puesto que su padre, el tenor José Sosa –con el que mantuvo una relación tormentosa, debido al alcoholismo de aquel–, no le permitía escuchar rock o cualquier otra música popular. Tras comenzar tímidamente, siendo aún adolescente, su carrera musical, su gran espaldarazo llegó con su participación en el Festival de la OTI de 1970. Allí hizo una interpretación memorable de ‘El triste’, su primer gran éxito. No ganó el festival, pero desde entonces se le consideró prácticamente un héroe nacional.

A partir de entonces, sus éxitos se multiplicaron a lo largo de toda la década con temas románticos de canción melódica como ‘Vive’, ‘Todo es amor’, ‘El príncipe’ –dando lugar a su apodo, «El Príncipe de la canción»–, ‘Amar y querer’ y ‘Gavilán o paloma’, que fue quizá su tema más conocido en España. Se estima que vendió en todo el mundo unos 100 millones de álbumes, extendiendo su repercusión a Estados Unidos, donde actuó con frecuencia. Pero esos éxitos –que también cosecharía como actor–, irían acompañados de graves crisis por un alcoholismo que, decía, heredó de su padre y por el que entró en rehabilitación numerosas ocasiones.

Como otras figuras de la canción melódica, su éxito se prolongó en los 80 y decayó en los 90 y 00, que fue cuando comenzó a empeorar su salud. Curiosamente, cuando hace tres semanas moría Camilo Sesto, circuló mucho una foto suya junto a este, Juan Gabriel y Rocío Durcal, de los que José era, paradójicamente, el último superviviente.



Metallica cancelan su gira para que James Hetfield vuelva a terapia de desintoxicación

7

Desde que en 2017 publicaran ‘Hardwired… to Self-Destruct‘, Metallica no han dejado de girar por todo el mundo, incluyendo nuestro país: en 2018 llenaron rápidamente 3 fechas en recintos de aforo medio de Madrid y Barcelona, regresando este año a dos estadios de las mismas ciudades, con éxito similar. Pero ahora, cuando se disponían a acometer el tramo de Australia y Nueva Zelanda de este tour, deben parar.

Así lo han anunciado públicamente con un comunicado en su web y redes sociales, y las razones no son precisamente el cansancio. Parece ser que su vocalista y guitarrista, James Hetfield, ha recaído en sus adicciones al alcohol y otras drogas. «Como la mayoría de vosotros probablemente sabéis, nuestro hermano James ha estado luchando intermitentemente contra la adicción durante muchos años. Ahora él, desafortunadamente, ha tenido que volver a un programa de tratamiento para recuperarse de nuevo», dicen, añadiendo que tratarán de reorganizar la gira por Oceanía en cuanto «la salud y la agenda» lo permitan.

Las adicciones de Hetfield fueron retratadas en el documental sobre el grupo ‘Some Kind of Monster‘ (2004), sometiéndose después a una terapia de desintoxicación que, según él mismo afirmó en 2017, le había mantenido sobrio durante 15 años. Ojalá que vuelva a solventar ese problema en breve y él y Metallica retomen su actividad pronto.

Las estrellas del reggaeton se rebelan contra los Grammy Latinos: ¿una pataleta de niños ricos o una queja con sentido?

38

Hace unos días se anunciaban las nominaciones a los premios Grammy Latinos 2019, con la relativa sorpresa (y alegría) de encontrar a Rosalía entre los artistas más nominados, casi a la par del omnipresente Alejandro Sanz. Pero, repasando las distintas categorías y los premios principales, llamaba la atención no encontrar en las listas de estos últimos a un artista como Bad Bunny, que ha marcado un hito en los mercados latinoamericanos (y también anglosajones) al publicar a finales de 2018 su debut largo ‘X 100PRE‘, que además de haber sido un éxito global es un disco notable.

El puertorriqueño no está, sin embargo, en categorías como Álbum del Año, donde ‘El Mal Querer’ compite con discos de pop, como ‘#ELDISCO‘ o los de Luis Fonsi y Ximena Sariñana, con Rubén Blades representando la salsa y Andrés Calamaro el rock. Y queda relegado a las categorías urban, donde en realidad hay un poco de todo, desde el pop comercial de Anitta y De La Ghetto al dancehall-pop, a lo Ozuna, de Sech y Feid. Tampoco aparece en Grabación del Año ni en Canción del Año, relegando ‘Tenemos que hablar’ junto a Daddy Yankee a la categoría Mejor Fusión. Ni siquiera aparece en Mejor Canción Urbana, donde sí está J Balvin –que compite consigo mismo con ‘Caliente’ y ‘Con altura’–. Pero no hay rastro de nombres como Maluma, Anuel AA o Karol G, autores de varios éxitos este año. Y Ozuna, que arrasaba en los últimos premios Billboard Latinos, apenas asoma con ‘Baila baila baila’.

Esto ha supuesto un manifiesto descontento por parte de estos y otros artistas del ámbito del reggaeton, que entiende que estos premios están discriminando al género, a pesar de que la industria sí goza al máximo con los beneficios y atención que sus canciones y discos aportan. Precisamente esos artistas, encabezados por dos de los nombres que sí optan a premio, Daddy Yankee y J Balvin, han lanzado no ya un boicot pero sí una protesta pública –a la que se han sumado los citados Maluma y Anuel AA, además de Natti Natasha– bajo el hashtag #sinreggaetonnohaylatingrammy por lo que consideran una falta de respeto: «A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a muchos de mis colegas. Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y RESPETO», dice el puertorriqueño.

Esto ha provocado la crítica de muchos, que consideran que el reggaeton puede quejarse de su supuesta ausencia en estos premios mucho menos que otros géneros musicales. El periodista español Arturo Paniagua, por ejemplo y tras bromear con que Balvin estaba «secándose las lágrimas con billetes de 100 dólares», les decía: «¿Quieren que los nominen? Cuenten otras historias, innoven en la producción, ábranse a otros géneros. Todo eso se puede conseguir manteniendo el espíritu festivo. Y menos lloros, que en esas 51 categorías hay artistas que ya querrían la popularidad y la visibilidad que tienen ustedes». Más vehemente era Residente –al que recientemente veíamos, precisamente con Bad Bunny, liderando protestas contra el ex-presidente de Puerto Rico, ya dimitido–, emitiendo un vídeo en el que se burlaba sardónicamente de la queja.

Ante estas críticas, el colombiano J Balvin no ha querido dejar las cosas así, y ha subido un vídeo en el que da explicaciones más pormenorizadas de su protesta y aboga por crear más categorías y que sean votadas por personas especializadas: «No estamos diciendo que no importan los otros géneros y artistas. Lo que queremos decir es que utilizan nuestro poder mediático (…), lo cual no quiere decir que sea mejor música, mejor producida o mejor escrita, pero sí tenemos una historia en la que (el reggaeton) ha sido denigrado. Donde le dicen «urbano», (lo) dejan tan abierto (…) Al final toda la música es urbana, porque viene de una historia, espacios, culturas. No estoy de acuerdo con utilizarnos para el rating y después no llevarnos lo que nos merecemos en nuestras categorías. Estos no son unos premios del que más vende, los que más streaming tienen, los que el pueblo más quiere… pero hay una realidad. Pero los que están votando dentro de las categorías tienen que conocer qué es reggaeton, qué es trap, qué es un buen álbum de reggaeton, qué es un buen álbum de trap. Porque una persona que sepa mucho de salsa puede no tener las condiciones para saber qué es un buen álbum de reggaeton».

Horas después, la Academia Latina de la Grabación que organiza los Latin Grammy respondía con un comunicado recogido por algunos medios. Ellos se escudan en que los nominados responden a una votación de los miembros de la Academia, y que esta no influye en sus votos. Añaden que respetan y admiran «a todos los géneros que componen el mundo de la música latina», asegurando que la Academia lideró la tarea de reconocer al «reggaeton (música urbana)» en varias categorías, adaptándose a la evolución de la música». Y, para finalizar, invitan «a los líderes de la comunidad urbana/reguetonera a involucrarse con la Academia, participar en el proceso, y participar en debates que mejoren la Academia».

Lo cierto es que, aunque se hagan chanzas y parezcan –con toda la paradoja que conlleva eso– problemas del Primer Mundo si no una pataleta de niños ricos, esto abre un debate interesante sobre la cultura hispana en América. Porque, recordemos, hace poco suscitaba polémica el hecho de que Rosalía (con precisamente J Balvin) ganara el premio al “Mejor vídeo latino” por ‘Con altura’. Y el mundo se pregunta ¿cómo se dirime lo que es y lo que no es “latino”? ¿Lo latino es un género en sí mismo? Así se extrae de ese tótum revolútum que, quizá, ha dejado de tener sentido… si es que alguna vez lo tuvo.

Ver esta publicación en Instagram

Frente a los Latin Grammy

Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin) el

Keane / Cause and Effect

19

Keane han vuelto tras un descanso de 7 años que no ha sido exactamente tal en lo personal, pero durante los cuales diversos artistas les han reivindicado, notablemente Lily Allen, cuya versión de ‘Somewhere Only We Know’ para una campaña navideña alcanzaba el número 1 en Reino Unido en 2013 cuando la original solo había sido top 3, y la ganadora del Grammy a Álbum del año Kacey Musgraves, que ha cantado este tema varias veces en directo, dejando junto al propio Tom Chaplin una actuación que pone los de punta.

Sin expectativas de que ‘Cause and Effect’ vaya a suponer un gran «comeback» comercial para Keane, que llegaron a vender 6 millones de copias de su debut, al menos el álbum sí representa una mejoría respecto a ‘Strangeland‘ sin dejar de ser otro disco de Keane. Los problemas personales de Tim Rice-Oxley han inspirado las canciones del largo esta vez y su secuencia narra claramente una historia, la de su divorcio (‘You’re Not Home’ habla de una casa vacía) hasta el encuentro de un nuevo amor (‘Chase the Night Away’), pasando por algún que otro episodio de autodestrucción (Rice-Oxley fue detenido en 2014 tras sufrir un pequeño accidente de tráfico al conducir ebrio, pasó varias horas en una celda y de eso habla ‘Strange Room’). Tom Chaplin vuelve a ser un intérprete perfecto para estas canciones de desamor, sufrimiento y superación, hasta el punto que a veces parece que las letras las haya escrito él. Cuando en ‘Threads’ canta “quizá se acabó nuestro momento, perdóname, recuerda que soy un buen hombre, no me odies, estaba enamorado y colgando de un hilo”, es difícil no conmoverse.

Ambos hacen muy buen equipo. ‘The Way I Feel’, menos personal pues habla sobre los efectos de la fama en general, es otro estupendo single de Keane, mientras ‘Love Too Much’, inspirada en Ariana Grande como nos ha contado Rice-Oxley en una entrevista, aunque nunca lo dirías, es uno de sus temas más «radio-friendly»; pero el disco encierra sorpresas. La intro de ‘You’re Not Home’ está inspirada en ‘San Jacinto’ de Peter Gabriel, pero podría estarlo en ‘Vespertine‘ de Björk, y similar por estructura es ‘Put the Radio On’, que empieza con una primera parte ligeramente psicodélica para después romper en una emocionante segunda mitad que parece buscar el dramatismo de una balada de ABBA. Tras el precioso outro de ‘Strange Room’, canción en la que Rice-Oxley dialoga con un oficial desde su celda tras haber sido detenido, el álbum pierde fuelle melódico aunque remonta en la esperanzada ‘Chase the Night Away’, pero las letras siguen siendo interesantes como demuestra ‘Stupid Things’: su estribillo, que enumera una serie de excusas absurdas, líricamente está muy bien construido y no puede sonar más sincero. Es imposible no empatizar con Rice-Oxley llegados a este punto y desearle buena suerte, la que afortunadamente encuentra hacia el final del disco.

Calificación: 6,5/10
Lo mejor: ‘The Way I Feel’, ‘Love Too Much’, ‘Put the Radio On’, ‘Strange Room’
Te gustará si te gusta: mucho Keane, los primeros Coldplay, Travis… esas cosas
Escúchalo: Spotify

Netflix da un necesario cambio de perspectiva de género en el drama policial ‘Creedme’

5

Creedme’, emitida por Netflix, tenía muchos ingredientes para ser una de las grandes series de la temporada. Empezando por el material de partida. ‘An Unbelievable Story of Rape’ es una investigación sobre los errores policiales en los casos de violaciones con la que los periodistas T. Christian Miller y Ken Armstrong ganaron el Pulitzer en 2016. El artículo fue publicado en internet por la organización sin ánimo de lucro ProPublica, y luego adaptado en forma de podcast con el título ‘This American Life’, y como libro, ‘Creedme’, publicado en España por Libros del K.O.

Luego están las creadoras de la serie: la guionista Susannah Grant, nominada al Oscar por ‘Erin Brockovich’, quien también dirige dos episodios; la escritora Ayelet Waldman, conocida por la novela ‘El amor y otros imposibles’ (Umbriel) y el polémico ensayo ‘Qué día más bueno. Tomar LSD en microdosis me cambió la vida’ (Reservoir Books); y su marido, el reputado novelista, también ganador del Pulitzer, Michael Chabon (‘Las asombrosas aventuras de Kavalier y Clay’, ‘Chicos prodigiosos’). Y, por último, la pareja de directores, Lisa Cholodenko (‘Los chicos están bien’, ‘High Art’) y Michael Dinner (‘Masters of Sex’, ‘Justified’), de probada solvencia; y su estupendo trío de actrices protagonista: la prometedora Kaitlyn Dever (‘Súper empollonas’, ‘Las vidas de Grace’), la secundaria de lujo Merritt Wever (tiene dos Emmy por ‘Nurse Jackie’ y ‘Godless’) y la conocida Toni Collette.

Sin embargo, a pesar de todos estos mimbres, ‘Creedme’ no es la gran serie que podría haber sido. Por dos razones principalmente: una dirección demasiado plana, sin personalidad, “televisiva” en el peor sentido del término (el capítulo final se acerca demasiado a las estrategias narrativas y la caligrafía visual de un añejo telefilme de sobremesa); y un discurso que, por muy necesario que sea, en ocasiones parece grabado con un buril en muchas de las secuencias de la serie. El mensaje está demasiado subrayado y expuesto con poca sutileza, con algunos diálogos que parecen escritos para instruir al espectador en vez de para que los personajes se comuniquen de forma verosímil.

Aun así, ‘Creedme’ es una serie bastante recomendable. También por dos razones. La primera es su fabuloso pulso narrativo. La serie está estructurada en dos tramas situadas en diferentes tiempos y lugares, que avanzan en paralelo de manera muy fluida: una más dramática, en la que se narra el caso de una violación y se denuncia la cultura de la duda que rodean estas acusaciones (esa cultura tan presente en la actualidad y de la que tanto rédito político sacan formaciones como Vox, que quieren hacer creer que hay colas de mujeres en las comisarias poniendo denuncias falsas); y otra más policíaca, en la que se describe de forma minuciosa la investigación que emprende una detective (fabulosa Merritt Wever) y su posterior colaboración con otra policía (una algo afectada Toni Collette).

La segunda razón es su sincera perspectiva de género. ‘Creedme’ no es un drama criminal “feminizado” de forma artificial en un despacho de Hollywood, de esos que simplemente cambian el género de los protagonistas por cuestiones de “tendencias” de mercado. La serie está llena de detalles que delatan la presencia de una mirada femenina (y feminista) detrás de la cámara: desde el propio tratamiento visual de las violaciones y la atención a la experiencia de las víctimas, hasta la inclusión de escenas tan aparentemente triviales pero tan significativas como la de la mirada intimidatoria de un hombre en la barra de un bar. De hecho, gran parte de la eficacia del discurso de la serie reside en el contraste entre las dos formas de abordar un mismo hecho por parte de la policía: el distinto grado de importancia que se otorga a un caso de violación y a otro, los diferentes protocolos de actuación, los dispares niveles de empatía con las víctimas…

Gracias a estas virtudes, ‘Creedme’ trasciende las convenciones del drama social “necesario”, ese que enmascara su anorexia creativa poniéndose camisetas con lemas comprometidos, y se posiciona como un sólido drama policial capaz de alumbrar injusticias, sacudir conciencias y generar debates. 7.