Turnstile están en el momento más dulce de su carrera. Después del exitazo de ‘NEVER ENOUGH’, nuestro Disco de la Semana, son oficialmente la banda de hardcore más importante del mundo. Irónicamente, lo han conseguido suavizando su estilo hasta difuminar la línea entre el rock duro y el pop. ‘I CARE’ lo consigue sin sacrificar la energía que les caracteriza. Es la Canción del Día.
Los juguetones riffs de The Smiths, el atareado bajo de Paul McCartney y las texturas electrónicas de LCD Soundsystem resuenan a lo largo de toda la canción, siendo ‘I CARE’ la pieza más puramente pop que hayan hecho Turnstile nunca. El estribillo, en el que Brendan Yates se cuestiona si le quieren «romper el corazón en dos», es la única parte del tema que conecta con los acordes pesados del hardcore, aunque sea de forma breve.
A través de un sonido amable y animado, ‘I CARE’ habla sobre darlo todo por una persona a costa de descuidarse a uno mismo, lo cual no es muy sano, pero sí romántico: «Estoy feliz de hundirme en el arrepentimiento / Aunque solo sea para perderme en él / Todo porque sabes que me importa», canta Yates. ‘I CARE’ es la canción perfecta para cosechar nuevos fans, así que no sorprende que la eligiesen para su actuación en Jimmy Fallon.
Lady Gaga ha inaugurado su primera gira de arenas desde 2018. El Mayhem Ball Tour ha dado comienzo este miércoles en Las Vegas con un espectáculo teatral y lleno de sorpresas que ha recorrido toda la carrera de la cantante, incluidos los discos de ‘Joanne’ y ‘ARTPOP’.
El show comenzó igual que en Coachella y Copacabana, con ‘Bloody Mary’, ‘Abracadabra’ y ‘Judas’ sucediéndose ante los gritos ensordecedores de los fans de Gaga. Sin embargo, y aunque el resto del show también se parece mucho a lo visto en el festival de Los Ángeles, la artista todavía se guarda ases en la manga.
‘Summerboy’, interpretada en vivo por primera vez en 18 años, fue una de las inclusiones más inesperadas en el setlist. Las «little monsters», por otro lado, perdieron la cabeza al saber que ‘ARTPOP’ y ‘Joanne’ iban a ser parte del concierto, con ‘Applause’ y ‘Million Reasons’, respectivamente. En esta última, Gaga se enfrentó a un avatar de su yo pasado.
El resto del show, lleno de esqueletos, arcoiris, outfits imposibles y escenas únicas, llegó a su fin con una Lady Gaga liberada de cualquier maquillaje y traje, volviendo al escenario con unas gafas de sol, un gorro y una camiseta de los Cramps para terminar con ‘How Bad Do You Want Me’.
Lady Gaga has now concluded the very first show of The MAYHEM Ball Tour. It lasted 2h15 and included 29 songs. Find the full setlist below! pic.twitter.com/7NMHNCtryp
UNBELIEVABLE! Just when you think it’s all over after Bad Romance, Gaga returns for the encore — takes off her wig and strips down while performing How Bad Do U Want Me from backstage! pic.twitter.com/YrCpwtqxYt
Lady Gaga’s cape turns rainbow-colored during a performance of ‘Paparazzi’ at the opening night of the Mayhem Ball Tour in Las Vegas. pic.twitter.com/6M2NYv89io
Tomorrowland ha sufrido un grave percance. A tan solo dos días del comienzo del festival, este 18 de julio, el escenario principal se ha incendiado completamente. Aun así, la portavoz ha dejado claro que, aunque la reconstrucción es un imposible, el festival seguirá adelante en el resto de escenarios.
El fuego comenzó por la tarde del día de ayer, alrededor de las 18:30h, y fue extinguido una hora más tarde por varios camiones de bomberos. Sin embargo, fue el tiempo suficiente como para que «años de trabajo» se viesen truncados totalmente. Aunque no se ha confirmado la causa definitiva del incendio, algunas fuentes apuntan a un fallo en «las pruebas de los fuegos artificiales».
La Fiscalía de Amberes ha aclarado que se investigará la causa del incendio: «Se ha solicitado una investigación», ha asegurado. No hubo ningún herido, pero la policía local sí ha advertido a los vecinos que cierren puertas y ventanas para no sufrir ningún tipo de intoxicación por el humo.
El escenario principal de Tomorrowland es uno de los iconos del festival belga. Antes de quedar destruido por las llamas, el de este año iba a estar recubierto completamente de pantallas leds, pensadas para dar lugar a impresionantes juegos de luces.
El escenario principal de Tomorrowland 2025 iba a ser impresionante. Este era un pequeño de juego de luces con sus pantallas leds.pic.twitter.com/guhUrZDiT8
Cuando ideó ‘Jesucrista Superstar‘, a Rigoberta Bandini le vino una imagen de un ama de casa que diera miedo. Una mujer «carismática, magnética, pero que te puede matar». Quizá cerca de ‘Los asesinatos de mamá’ de John Waters, reflexionaba: «Me parece interesante la peligrosidad de lo femenino detrás de toda esa hiperfeminización». Este personaje fue sin duda el que vimos anoche tomar un Movistar Arena casi repleto a las 20.45 horas.
La artista irrumpió en el escenario, decorado con gigantes cortinas rojas, con una peluca rubia y una gabardina amarilla, acompañada de media docena de coristas y bailarinas, con pasos de muñeca de pilas agotadas y cierto gesto «cringe». Sonaron sin descanso, hilvanadas pese a sus múltiples diferencias estilísticas, la medio latina ‘JAJAJA’, la pizpireta «Club Xavalas Tristes» y la muy Mecano ‘Simpática pero problemática’.
Hablando de «cringe», una presentadora más problemática que simpática, apareció irritante, confundiendo el nombre de Rigoberta Bandini, simulando un insoportable concurso televisivo en el que la cantante tenía que competir.
Ahí «Jesucrista» exhibió un registro más acústico muy celebrado por el público (‘Enamorados’) y otro más bailable como exigía la presentadora desagradable. Entre medias, la heroína del show pudo congelar a la inaguantable invitada durante un tema entero que le apetecía interpretar, ‘Brindis!!’. Después, cedió el éxito ‘In Spain We Call It Soledad’, y el delirio de las 14.000 personas fue mucho.
Esta primera media hora de concierto resumió lo que estábamos presenciando: una presentación a saco de casi todas las canciones de ‘Jesucrista Superstar’, salvo aquellas que por su carácter «spoken word» o raruno no pegan en un recinto de estas características (‘Star’, ‘Cada día de la semana’), sorteadas de vez en cuando por un viejo hit. Es muy duro competir con los exitazos con que Rigoberta Bandini se dio a conocer hace casi 5 años. Hoy por hoy parece que ‘Perra’ se compuso solo para que más de 10.000 «girls & gays» terminaran coreando en un estadio lo de «quiero ser una perra». ‘A ver qué pasa’ superó ser el himno de un anuncio de cerveza el mismo verano en que salió. ‘Too Many Drugs’ antes del bis resultó tan intensa y bonita como siempre.
Pero frente a ellas, las canciones nuevas resistieron el envite gracias a una escenografía cuidadísima, retro, de lo más elegante y, qué demonios, gracias a su calidad. El decorado en un primer momento tenía un claro sabor 70’s, a medio camino entre el mítico programa americano ‘Soul Train’ (predominaron los colores cálidos, rojos, naranjas, rosas y amarillos), las actuaciones de la primera Raffaella Carrá, y los girl groups. Las coristas y bailarinas, lideradas por la aplaudida Memé, conocida por la imprescindible serie ‘Autosuficiencia’, estuvieron gran parte del show aupadas en empoderadas (sorry) plataformas circulares. La adaptación de ‘El amor’ de Massiel es, lógicamente, el tema que más se beneficia de este formato. Ainhoa Laucirica
Entre esas cosas que pasan, hay que hablar de Esteban Navarro, que al principio se marcó un medley instrumental a los teclados, sobre el que el público chilló cosas como ‘Puedes contar conmigo’ de La Oreja de Van Gogh. Y al final se puso a correr por el escenario en círculos mientras gritaba cosas ininteligibles en catalán. También hizo un comentario sobre Madrid, de esos que resultan especialmente incómodos desde que Ayuso inventó el nacionalismo madrileño, por si no teníamos ya suficiente protagonismo. Tras tal alarde de caspa, ya nadie acierta a adivinar dónde comienza y termina la ironía. Pero lo seguro es que Rigoberta disfrutó del concierto casi más que nosotros: «aún no me creo que esté pasando esto», declaró. Y aseveró: «¡Sois el mejor puto público del mundo!». AinhoaLaucirica
La concurrencia de más de 25 canciones en el setlist produce que muchas sean recortadas, nuevas y viejas, a veces produciendo cierta frustración. «¡Por favor que esta no la recorte!», se quejó una chica a mis espaldas cuando empezó a sonar ‘Así bailaba’. Y no hubo suerte. Pero el nuevo arreglo queda estupendo en algunas, a destacar el momento coral de ‘Julio Iglesias’ antes de ‘Perra’.
El show se cierra con el bis de ‘Ay mamá’, que termina recibiendo una ovación enorme, larguísima; y el hit más afianzado de esta era, ‘Busco un centro de gravedad permanente‘, con un Esteban Navarro exultante. Después, suena una outro con ‘Abraxas’ solo para que la gente canturree «Jesucrista Superstar, Superstar», y poco a poco se incorpora un karaoke colectivo de hits ajenos de Franco Battiato y luego ‘Give Me Hope, Jo’Anna’… porque por qué no. Qué tiempos aquellos en los que eran número 1 de Los 40 Principales las canciones que debían serlo.
Da la sensación de que con muy poco trabajo más, con un pequeño guión, ‘Jesucrista Superstar’ sería un enorme musical, no solo un gran concierto. Rigoberta Bandini ha prescindido de crear una historia y darle a todo un sentido narrativo, aunque fuera un tanto forzado. Peores cosas hemos visto en los teatros. De momento la opción de la artista ha sido presentar sus nuevas y viejas canciones en plan totum revolutum, lo que incluye algún que otro susto, como el paso de ‘Si muriera mañana’ a ‘La pulga en el sofá’.
Si hay un nexo común, está casi siempre relacionado con la feminidad, como el propio nombre de la era indica, y el éxito de ‘Kaimán’ certifica. «¡Eres un puto referente!», había gritado una fan a la que le habían acercado el micro en las primeras filas. También hablaron niñas. También hablaron madres curtidas que habían acompañado a sus hijas. La imagen de Jesucrista repartiendo y tomando chupitos en las primeras filas mientras interpreta ‘Amore Amore Amore’ será de las más recordadas de esta gira sin ser la más elaborada o meditada. Es la foto de una artista junto a un público al que ha dado exactamente lo que necesitaba. Pura herstory. 8,5. Ainhoa Laucirica
Nicki Minaj ha lanzado esta noche todo tipo de improperios contra SZA a través de la red social anteriormente conocida como Twitter. Ha dicho que suena como «un perro muerto», como alguien a quien «ha picado una abeja» y ha asegurado que nadie echaría de menos sus canciones, si desaparecieran. En un momento dado incluso le ha ordenado: «cállate, fea». ¿Qué demonios ha pasado?
El caso es complejo y desconocido en España. Demoree Hadley, hija de Desiree Perez, CEO de Roc Nation (el sello de Jay-Z), realizaba el mes pasado una entrevista acusando a su madre y al sello de orquestar un internamiento psiquiátrico involuntario contra ella. Roc Nation, por su parte, instaba a un tribunal a declararla en desacato y a prohibirle a ella y a su pareja hablar con la opinión pública hasta que se aclararan los hechos. Nicki Minaj se posicionaba de manera pública a favor de Demoree, dando a entender que las prácticas de Roc Nation con ella misma habían sido parecidas y poco ortodoxas.
Nicki Minaj se encontraba anoche posteando sobre esta cuestión, criticando a ejecutivos, hablando de sus «micropenes» y de millones de streams «fake», utilizando el hashtag #JusticiaParaDemoree, cuando apareció un tuit de SZA que decía algo así como «no muerdas el anzuelo». Se desconoce si tal tuit tenía algo que ver con Nicki o no, pero lo cierto es que Nicki interpretó que sí, y comenzó a postear sobre SZA a lo loco.
Minaj acusa a SZA de haberse quedado callada cuando «su ejecutivo la estaba acosando», asegura que muchos de sus streams proceden de bots y se ha burlado también de que SZA haya sacado una edición deluxe de ‘SOS’ solo para engrosar sus datos, cuando la música que incluía era totalmente nueva y de otra era. En uno de los muchos tuits, plantea: «¿Se piensa SZA que tiene más éxito que yo? SZA, si cada canción que has hecho en tu vida desapareciera ahora mismo, la industria musical ni siquiera se daría cuenta».
Por su parte, SZA se había limitado a responder «no me importa lo más mínimo esta mierda rara que estás tirando», así como a recordar su éxito y a tratar de disfrutar de él. Después, sin embargo, ha decidido dedicar un mensaje más extenso a Minaj y de paso dejarle en evidencia delante de todo Internet: «Conoces mi música y lo que contribuyo porque me has pedido colaborar dos veces sin obtener respuesta», ha asegurado SZA.
Después de señalar su contribución a la letra de la canción ‘Feeling Myself’ de Minaj, la cantante de ‘luther’ se retira elegantemente de la discusión: «Estás fuera de tus casillas… No sé por qué, pero bendiciones», concluye SZA. Esta ha acompañado la respuesta con una captura de Nicki contactando con su equipo para una posible colaboración.
Los hechos ocurren justo cuando el tour de SZA con Kendrick Lamar está a punto de llegar a España. Será este día 30 de julio en el Estadi Olímpic de Barcelona: «Voy a obtener mi primer disco de diamante, y en menos de 3 años. Gracias a Dios y a todo el mundo por acompañarme en este viaje (…) Me acosan millones de personas cada día, luego salgo a un estadio lleno durante mi gira, donde la gente me muestra amor REAL. EN LA VIDA REAL. Mis padres tienen salud y nunca he tenido tanto éxito como ahora. MOSTRAD PUTO RESPETO».
Nicki . You absolutely know my music and what I contribute cause you’ve asked for features twice to no response . In addition to rapping my lyrics on feeling myself “Cooking up the bass looking like a kilo”? Lol ur having a moment ..im not sure why but be blessed. pic.twitter.com/tSnhAkCpqx
Wait. Does Sza think she’s more successful than me? Lol yall catch me up pls. Sza if every song you’ve ever done vanished right now the music business wouldn’t even miss you. I’ve been to countries that never heard of you. I know you’re not THAT stupid are you? Stadiums? Did you… pic.twitter.com/0fKGvT1Zow
Bitch put out a whole new album as a deluxe to an already existing album that was out for like a year or 2 so the original album could break records. Like what in the insecure lack of morals & integrity you doing? I thought she was like a real artist? Girl bye @MoreeHadley27
I get bullied by millions online every day then step my ass out onna packed stadium tour where ppl show me REAL love . IN REAL LIFE . My parents are healthy and I’m the most successful I ever been . GET SOME FUCKING PERSPECTIVE n BARK AT THE WALL !!! https://t.co/g4olWPzArK
El particular universo de David Byrne está de vuelta. El legendario artista británico ha lanzado hoy el segundo adelanto de su próximo disco, ‘Who Is The Sky?’, anticipando su lanzamiento el próximo 5 de septiembre. ‘She Explains Things To Me’ es una dulce canción que le da la vuelta al mansplaining y otra prueba de que Byrne no ha perdido nada de gracia.
«Ella explica lo que está pasando en las películas que vemos / Pregunto: ¿Por qué han hecho eso? ¿Por qué han parado?», canta Byrne en las primeras líneas de la canción. Que alguien pida el mansplaining es el sueño húmedo de cualquier hombre paternalista y eso es justo lo que retrata el exvocalista de Talking Heads.
Inspirada por el libro ‘Los hombres me explican cosas’ de Rebecca Solnit, ‘She Explains Things To Me’ también resulta una tierna canción de amor: «¿Puedes explicar mi corazón? ¿Y mi amor?», canta el artista en el estribillo. La canción, al igual que el LP, está producida por Kid Harpoon.
Ghost Train Orchestra, que también colaboraron en el primer single, ‘Everybody Laughs’, vuelven a trabajar con Byrne. El resto de colaboraciones del disco llegan de la mano de St. Vincent y Hayley Williams. «Al llegar a mi edad, al menos para mí, aparece una actitud de «no me importa una mierda lo que piense la gente»», cuenta Byrne sobre el espíritu de ‘Who Is The Sky?’, sucesor de ‘American Utopia’.
Tracklist:
01. Everybody Laughs
02. When We Are Singing
03. My Apartment Is My Friend
04. A Door Called No
05. What Is The Reason For It?
06. I Met The Buddha at a Downtown Party
07. Don’t Be Like That
08. The Avant Garde
09. Moisturizing Thing
10. I’m an Outsider
11. She Explains Things To Me
12. The Truth
Sigue la oleada de cancelaciones en el FIB por la relación societaria del festival de Benicàssim con la empresa KKR. Califato 3/4, Mushkaa y Camellos, que estaban confirmados en la programación, han decidido desmarcarse del festival por motivos éticos. La Bien Querida revela en un comentario a JENESAISPOP que ella y su equipo han rechazado hoy una invitación para participar en el festival.
Califato 3/4 han comunicado su cancelación en el FIB publicando las fechas de su gira con esa cita eliminada. Después, en los comentarios, han confirmado que la fecha se ha extraído «por la relación del FIB con empresas israelíes».
Mushkaa ha explicado por qué ha cancelado en el FIB. En un breve comunicado publicado en sus stories, la catalana explica que decidió seguir adelante con su actuación en el Sónar porque «en ese momento pensaba que el boicot no era la única manera de hacer activismo y que quizá desde dentro podríamos cambiar ciertas cosas». Sin embargo, ahora reconoce que «cometió un error» y opina que «el boicot es la única herramienta de cambio real contra el genocidio».
MondoSonoro informa de que Camellos tampoco actuarán en la cita valenciana. El grupo madrileño, en sus stories, se ha limitado a confirmar su decisión de no participar en el festival, y ha derivado al público a la información disponible sobre este asunto.
Finalmente, Jimena Amarillo se ha convertido en la octava artista en cancelar su cita en el FIB, que se celebra este mismo fin de semana. Así lo ha publicado en sus redes sociales: «He decidido cancelar mi participación en el FIB tras su vinculación con el fondo de inversión KKR», ha anunciado. Además, añade que este se trata de un evento sujeto a unos intereses «incompatibles con nuestros valores».
Por otro lado, según recoge El Diario, FACUA-Consumidores en Acción ha asegurado que los cambios tan sustanciales en el cartel del festival tras la retirada de varios artistas da derecho a los usuarios a reclamar la devolución del dinero, y que las empresas no pueden negarse a ello.
Estos tres artistas siguen los pasos de Residente o Judeline, que han cancelado sus actuaciones en el FIB por los mismos motivos.
El cartel del FIB de este año está encabezado por artistas internacionales como Thirty Seconds To Mars, The Black Keys, Foster The People, Bloc Party o Ca7riel & Paco Amoroso, y por españoles como Viva Suecia, La Casa Azul o Love of Lesbian.
‘Stranger Things’ presenta su última aventura. El primer tráiler del éxito de Netflix ha salido hoy y ya está en boca de todos. La quinta temporada será la última de la serie y se estrenará a finales de año, poniendo fin a la serie que comenzó en 2016.
El adelanto sirve a la vez como recapitulación de los eventos sucedidos en la última temporada y como teaser de lo que está por venir. Eleven está siendo perseguida por el Gobierno, Lucas sigue cuidando a Max y Dustin sigue recordando a Eddie Munson, el personaje responsable de la viralización de ‘Master of Puppets’ de Metallica en la última entrega de la serie.
La cuarta temporada constará de 8 episodios que se estrenarán en tres tandas: los cuatro episodios llegarán el 27 de noviembre, los tres siguientes el 26 de diciembre y el final de la serie se estrenará el 1 de enero de 2026. Expectantes de ver que canciones viraliza de nuevo la serie, como ya ocurrió con ‘Running Up That Hill (A Deal With God)’ de Kate Bush.
En las últimas semanas, un clip de Justin Bieber enfrentándose a los paparazzi se ha vuelto viral en internet. En el vídeo, Bieber, visiblemente enfadado, defiende su derecho a marcar límites asertivos. «It’s not clocking to you that I’m standing on business» se ha convertido en un meme por su componente cringe. Bieber utiliza jerga afroamericana, pero la utiliza de forma incorrecta y forzada (Pitchfork lo explica). No hace falta decir que él no es afroamericano.
Bieber se ríe de este momento en ‘Standing on Business’, uno de los interludios incluidos en su nuevo disco anunciado por sorpresa, ‘SWAG‘, que incluyen al cómico Druski. En ‘Soulful’, Druski atribuye a Bieber una supuesta «negritud ganada», afirmando que tiene la «piel clara», pero el «alma negra». Como otros puntos de ‘SWAG’, incluido su título, no se sabe si va en broma o en serio. En 2014, Bieber afirmó que ya no usaba la palabra «swag» -también asociada a la jerga afroamericana- porque se estaba pasando de moda.
La idea de que un artista blanco tiene «alma negra» por hacer música R&B y hacerla bien es una idea bastante esencialista que pensaba habíamos dejado atrás en la época de Justin Timberlake, pero Bieber parece suscribirla decidiendo incluir este interludio en su nuevo disco. Y en ‘SWAG’ parece querer reafirmarse como artista blanco que hace R&B -no por nada el disco se titula como se titula- y como artista pop capaz de crear fuera del mainstream, colaborando con figuras del underground. ¿Pero qué ofrece él, a cambio?
Bieber ha pasado mucho en los últimos años, así que, para empezar, en ‘SWAG’ aporta su biografía, todo el lore de sus problemas de salud, su relación con Hailey Bieber y su reciente paternidad. Y, por supuesto, su reconocible -y ahora especialmente nasal- voz. ‘SWAG’ llega al mercado como un producto pretendidamente auténtico, casi improvisado, que contrasta con el material mainstream de discos como ‘Purpose’. El interludio ‘Glory Voice Memo’ parece una grabación de WhatsSapp varias veces reenviada por mail: así de mal suena.
La propuesta de ‘SWAG’ es deliberadamente cruda y casera, aunque se nota que la producción de Carter Lang, entre otros, está cuidada. En ‘SWAG’ abundan las guitarras bedroom-pop y las baterías lo-fi asociables a Dijon, uno de los principales colaboradores del álbum (presentes en el tierno single ‘Daisies‘), y es por tanto muy evidente la influencia de ‘Blonde‘ (2016) de Frank Ocean en todo el disco, incluso en melodías como la de la acústica ‘Zuma House’. Pero ‘SWAG’ también se inspira en el R&B-pop «cheesy» de los ochenta: los sintes de ‘Too Long’, ‘Way It Is’ o ‘All I Can Take’ aportan algunos de los mejores momentos del álbum. Sí, Bieber hace buen R&B y no, no necesita que Druski le reafirme de ninguna manera.
Bieber puede que no sea el principal autor del sonido de ‘SWAG’ -en eso parecen contribuir mucho sus colaboradores musicales, incluido el guitarrista Mk.gee-, pero sí posee una habilidad trabajada durante años para escribir buenos hooks. En ‘SWAG’ no hay hits a lo ‘Sorry’, pero sí melodías bonitas como la de ‘Butterflies’ -que samplea otro altercado de Bieber con los paparazzi- o ‘Go Baby’, que casi, casi parece una canción de Bon Iver. La progresión de acordes de ‘All I Can Take’ está especialmente lograda, y las composiciones de ‘Daisies’ y ‘Wait it Is’ destacan especialmente.
Sin embargo, Bieber parece caer en el mismo error que muchos artistas pop que confunden autenticidad con dejadez. Muchas canciones de este disco de 21 pistas suenan simplemente a medio hacer, y no porque sus estructuras sean libres o experimentales, sino porque ni siquiera parecen sostenidas como deberían. Piezas como ‘First Place’ o ‘Walking Away’ divagan sin rumbo; ‘Dadz Love’, a pesar de su interesante ritmo breakbeat, se limita a repetir frases sin contar realmente nada; y tanto la balada country ‘Devotion’ como la alternativa ‘405’ parecen esconder mejores canciones de las que han salido publicadas.
El disco intenta construir algún tipo de cohesión mediante interludios tan personales como ‘Therapy Session’, en el que Bieber reflexiona sobre la presión de lidiar con problemas personales en el ojo público, mientras Druski responde tonterías. Sin embargo, estos interludios no disipan la sensación de dispersión que domina el álbum. Por otro lado, ‘Forgiveness’, el sermón de Marvin Winans que concluye el disco, busca un cierre solemne, pero no es tan distinguible dentro del repertorio. Digamos que Lana Del Rey supo cómo incorporar uno similar con bastante más sentido.
Dado que Bieber ha confirmado que su disco pop «de verdad» está en camino, conviene tratar ‘SWAG’ como una especie de proyecto personal, libre y hecho un poco por amor al arte (con comillas, porque el disco al fin y al cabo está en el mercado). Es como un diario, como el segundo ‘Journals‘ (2013). En ‘SWAG’, Bieber intenta demostrar que, sin su ex mánager Scooter Braun, y sin las exigencias de la industria, también puede solo. La realidad es que aún depende enormemente de sus influencias -trabaje directamente con ellas o no- y de escritores que le ayuden a escribir mejores canciones.
Por fin, Blood Orange ha anunciado la llegada de un nuevo disco. Este se titula ‘Essex Honey’ y se trata del primer LP de Dev Hynes desde ‘Negro Swan’, en 2018.
El nuevo largo sale el 29 de agosto, incluyendo ‘The Field’ junto a dos nuevos avances, que se revelan hoy: ‘Somewhere in Between’ y ‘Mind Loaded’. Esta última cuenta con voces invitadas como Caroline Polachek, Lorde y Mustafa.
La lista de colaboraciones de ‘Essex Honey’ es la siguiente, según indica el propio Hynes: «Cæcilie Trier, Caroline Polachek, Tirzah, Mabe Fratti, Mustafa, Brendan Yates (Turnstile), Lorde, Eva Tolkin, Ian Isiah, Liam Benzvi, Tariq Al-Sabir, Zadie Smith, Charlotte Dos Santos, Daniel Caesar, The Durutti Column y más».
El artista británico daba la noticia con un enigmático vídeo en Instagram: «He hecho un disco», escribía en la publicación. «Recuerdo estar en casa unos meses después, escuchando el ‘Fourth of July’ de Sufjan en mi ordenador. Y me acuerdo de lo reconfortante que puede ser la música. La pérdida que había sufrido, combinado con este sentimiento, me llevó de vuelta a un principio», se puede leer en el vídeo.
De fondo, imágenes de las calles de Londres y de Hynes trabajando en la música. Este también adelanta que ‘Essex Honey’ hablará sobre «pena, Inglaterra, juventud y música». El primer single del disco, la emocionante ‘The Field’, justamente trataba sobre «las personas que extrañamos cuando cerramos los ojos».
Uno de los grandes descubrimientos del JNSP Song Contest de nuestros foros, traído por el usuario El_Humano, es Loaded Honey. Se trata del proyecto de dos de los tres miembros de JUNGLE, en concreto J Lloyd y Lydia Kitto. Hay rasgos en común con el grupo, como el carácter retro, y también diferencias.
‘Love Made Trees’ es el disco de 11 canciones y poco más de media hora que Loaded Honey se han sacado de la manga a principios de este verano. Son canciones empapadas de soul y sonido Philadelphia, que ha encandilado especialmente a medios como The Line of Best Fit.
El grupo ha suscitado comparaciones con The Avalanches entre nuestros usuarios, más por su sonido veraniego, el lugar al que te transportan y la inspiración 70’s, que por el uso continuado de samples a modo de puzzle. De hecho, Loaded Honey son mucho menos bailables que Avalanches o JUNGLE, y sus referencias van más atrás en el tiempo. Aunque el álbum se cierra con dos cortes pasados por vocoder o helio, ‘Really Love’ bebe del doo wop de los 50 y ‘Over’ se va hasta el pop coral de los 40.
En ‘Don’t Speak’, nuestra Canción del Día hoy, suenan especialmente cerca de los Jackson 5 de principios de los 70 en las voces, y del Marvin Gaye coetáneo en los arreglos. «¿Por qué me has hecho esto otra vez?», se pregunta repetidamente el estribillo de esta canción, que, de haber sido presentada de mano de Bruno Mars sería un hit a nivel mundial.
Como JUNGLE, Loaded Honey también cuidan la estética y han diseñado una pieza para cada una de las 11 canciones de su disco. La de ‘Don’t Speak’ se sitúa en un motel de carretera, definitivamente en otro tiempo, y representando las fotos promocionales del dúo.
Si la carrera musical de Jennifer Lopez es un constante seguimiento de la tendencia, ¿dónde cabe su propuesta en 2025? Adivino que la industria de la nostalgia se frota las manos con una gira de éxitos de Lopez. Quizá, por eso, la gira Up All Night está siendo un éxito en su paso por España. Lopez no está agotando entradas, pero desde luego también está muy, muy lejos de cancelar una gira como ocurrió con la anterior. Esta noche, el Palau Sant Jordi está visiblemente concurrido.
Lopez se ciñe al tipo de espectáculo que domina en este gran regreso a los escenarios: coreografiado, efectista, calculado al milímetro. Cada rutina de baile se remata con una mirada intensa y de victoria al público: ella posa triunfal, orgullosa, como si se hubiera preparado para un show de televisión. El concierto de Jennifer Lopez parece una gala de los VMAs de dos horas. Y es lo que queremos de J Lo.
No es Up All Night el concierto más ostentoso a nivel visual ni de producción. Diría, incluso, que es modesto para lo esperado. Lopez recurre principalmente al baile (y a bailarines), a una mezcla de directo y pregrabados, a algún que otro elemento de decoración y, sobre todo, a un concepto de show dividido en actos -que no en eras- en el que Lopez demuestra su versatilidad como artista capaz de dominar cualquier tipo de estilo musical o de performance.
Lopez efectivamente afronta cada acto como una pro. El primero, el más EDM y colorido, arranca con ‘On the Floor‘ y sigue con los ritmos trepidantes de ‘Booty‘ o la inédita ‘Save Me Tonight’. La segunda sección es rockera, aunque la fusión de ‘Jenny From the Block’ con ‘We Will Rock You’ se carga el estribillo de la primera. El tercero, el más sensual y sexy, baja el ritmo del show. El cuarto acto es acústico y recrea un tablao flamenco (Lopez canta con mantilla junto a un guitarrista y un percusionista). El quinto recupera la energía del primer acto con los ritmos club de ‘Waiting for Tonight’ y ‘Dance Again‘ o latinos de ‘Let’s Get Loud’. El show concluye a topísimo con ‘El Anillo’.
El concierto se sostiene principalmente en el atletismo de Jennifer. Entre los puntos álgidos, la coreografía con paraguas de ‘Get Right‘ mola tanto como el primer día; el uso de sillas en ‘Birthday’ está muy logrado aunque la canción no sea gran cosa, el singalong de ‘All I Have’ produce un simpático momento de comunión colectiva; la versión flamenco-rumba de ‘If You Had My Love’ es sorprendente, el cover de ‘Gracias a la vida‘ de Violeta Parra, un momentazo, y ‘Waiting for Tonight’ -perenne canción del verano- parece el clímax del show y todavía falta un rato para que termine.
Jennifer Lopez, en Cádiz
Aunque la energía de Jennifer Lopez está todo el rato a 20 sobre 10 y ella ejecuta todas sus coreografías con precisión milimétrica, ciertas ideas lastran el ritmo del concierto, como el remix ralentizado de ‘I’m Into You’, aunque en realidad toda la tercera sección es interminable. Después, el trap ‘Regular’ o la balada ‘Wreckage of You’, ambos inéditos, se pierden en un repertorio de hits conocidos por todos (aunque algunos, como ‘Qué hiciste’, ‘El Anillo’ o ‘Ain’t It Funny’, los tuvieras olvidados).
El concierto ocasionalmente se destensa, con una Jennifer que interactúa con el público de varias maneras. Cuando lee una pancarta que le propone matrimonio, ella contesta: «No gracias, eso ya lo he intentado». En más de una ocasión, Lopez alude a su español: dice que está intentando hablarlo más y pide al público que valore su esfuerzo. Y cuando cuenta que la cancelación de su gira anterior fue muy dura para ella y sus hijos, es fácil empatizar: aunque no explica a qué se debió esa cancelación -la realidad es que no logró vender suficientes entradas-, se agradece que la reconozca abiertamente.
Los discursos de Jennifer Lopez pueden rozar el cliché, pero si no fueran ciertos, quizá los artistas no los repetirían tanto. En presentación de la eufórica ‘Free’, Lopez reivindica que uno es más feliz, cuando más libre se siente. Es otra de esas canciones inéditas que, más que buscar un hueco en el pop de hoy, proponen un estilo que ya no está de moda, pero que define a la artista y da al público lo que espera de ella. Eso es Up All Night: Jennifer Lopez, J Lo, al 200%.
Esta semana no hay grandes novedades en la lista de ventas española: Karol G mantiene el número 1 por tercera semana consecutiva con ‘Tropicoqueta‘ (aún sin certificación), y ninguna de las entradas más fuertes alteran el top 5: Kapo llega al puesto 8 con ‘Por si alguien nos escucha’, Morad al puesto 10 con ‘Reinsertado 2.0’ -de tan solo siete pistas- y Duki al puesto 17 con ‘5202’.
Es una semana para analizar quién está resistiendo en las listas pasados los meses. A casos que ya hemos analizado como el inaudito de Viva Suecia, que llevan camino de cumplir 3 años en el top 100 con ‘El amor de la clase que sea‘, que además asciende esta semana al puesto 25 (144 semanas, disco de platino), hay que sumar el fenómeno Carolina Durante.
El grupo de Diego Ibáñez, que nunca ha sido número 1 en España, pues su especialidad es quedar en el top 2 o en el top 3, nunca había resistido tantas semanas en el top 100 como ahora. Su tercer álbum, ‘Elige tu propia aventura‘, es el más exitoso de su carrera, pues este verano ha logrado una certificación de disco de oro por la venta/streaming de 20.000 unidades. Le llegaba a principios del mes pasado. Hasta ahora, el grupo había podido obtener alguna certificación de oro con alguno de sus sencillos (‘Cayetano’ fue disco de oro, por alguna razón «Perdona» no aparece en la base de datos de Promusicae), pero no con ninguno de sus álbumes.
Su último disco ha sido especialmente exitoso en la tabla de vinilos, donde sigue en el top 10, pero también hay que hablar de su streaming. Por supuesto ‘Normal’ con Rosalía supera los 11 millones de streams en Spotify, pero es más significativo que ‘Hamburguesas’ y ‘Joderse la vida’ se acerquen a los 7 millones. ‘Probablemente tengas razón’, que ni siquiera fue un single y es la canción final del álbum, supera los 3 millones, revelándose como favorita de sus fans.
En comparación, el debut de Carolina Durante estuvo 27 semanas en lista. ‘Cuatro chavales’, tan sólo 8 semanas. Este tercer disco lleva 37 semanas en el top 100, con una permanencia asegurada para varios semanas o meses más, dada su impresionante regularidad.
La gira de Carolina Durante continúa, pese a la aparatosa operación de rodilla de Diego, que le ha llevado a actuar con muletas. En próximas semanas estarán en el Low de Benidorm, en SonRías Baixas, en Santander Music, Tenerife y otros lugares de España que podéis consultar en su web. En noviembre estarán en Londres, Dublín, Glasgow, Berlín, Bruselas y París.
«La Plena» sigue siendo el número 1 en España una semana más, certificado como triple platino. Pero ojo porque la semana que viene puede haber relevo: Quevedo, que lanzó ‘Tuchat’ a mitad de la semana pasada, entra directo al top 8 de la lista oficial de Promusicae.
El tema ha estado desde entonces en el número 1 de Spotify España, por lo que podría ser el próximo top 1 oficial en nuestro país.
La subida más fuerte de estos días la protagoniza Rels B en solitario con ‘Tú vas sin (fav)’, uno de los temas de ‘AfroLova’ 25‘, que pasa del puesto 36 al puesto 10, un nuevo máximo y un nuevo top 10 en nuestro país para el mallorquín. La canción dura 1 minuto y 50 segundos, siendo la más corta de toda esta mixtape, pero han sido suficientes de sobra para generar un «trend».
Ojo porque de seguir así podría ser una de las canciones del verano y uno de los mayores hits de la carrera de Rels B, merced a su buena aceptación en TikTok, como podéis ver al final de este artículo.
Kapo y Morad se reparten algunas entradas al haber llegado al top 10 de álbumes. Kapo llega al puesto 41 con ‘X ti’ con Feid, sube al 98 con ‘Ohnana’ y reentra al top 100 con ‘Uwaei’. Y Morad llega al puesto 45 con ‘Banda’ junto a Dei V y al puesto 90 con ‘Lamine’.
El resto de entradas son ‘Los rockstar no van al cielo’ de Hanzel La H, Luar La L, Hades66 y Ovi en el 55, ‘Una noti’ de Omar Courtz en el 58 y ‘Vamo a bailotear’ de Cris MJ en el 72.
Charli xcx dice que le interesa explorar la «tensión de quedarse demasiado tiempo» en relación a la era de ‘brat‘ (2024), que acaba de cumplir un año. Por lo visto, un año de era le parece más que suficiente, si no directamente pasarse de la raya (no pun intended). Björk no opina lo mismo. Sus eras son organismos vivos. No mueren: mutan, se expanden, se recombinan. Una y otra vez, durante años.
No contenta con el concierto de ‘Cornucopia‘, que se extendió desde 2019 hasta finales de 2023; con la proyección de la película de ‘Cornucopia’, y con el lanzamiento del libro de ‘Cornucopia’, Björk ha anunciado el disco de ‘Cornucopia’, que se editará en audio y vídeo el 24 de octubre.
Björk es conocida por estirar sus eras hasta lo indecible. Desde ‘Debut‘ (1993), cada uno de sus álbumes se ha promocionado con un chorreo de lanzamientos paralelos carne de coleccionistas: CD singles o 12″ en múltiples versiones (mi favorito es el de color «genitales de babosa»); discos en directo lanzados en bloque (‘Telegram’, ‘Bastards’) o por entregas (‘Vulnicura‘); versiones orquestales, documentales en DVD, vinilos de colores, el extraño ‘Family Tree’ que nadie sabe muy bien qué era; o hasta libros de partituras: casi ningún formato se le ha escapado.
Las reediciones recientes de Björk han sido especialmente locas: la caja especial de ‘Fossora‘ incluyó una bufanda de seda; la de ‘Utopia‘ una flauta tallada para imitar cantos de aves, de ‘Vulnicura’ se lanzó una versión en formato «realidad virtual» inmersiva; de ‘Biophilia‘ se vendió una versión disponible en una caja de madera que contenía 10 diapasones cromados, cada uno afinado con el tono de una pista del álbum (y todo ello como parte de un proyecto educativo que unía música, ciencia y tecnología). A su lado, la caja de 2006 ‘Surrounded’, que reunía toda su discografía hasta entonces en formato DualDisc (CD + DVD-Audio), se queda corta. Lo gracioso es que muchos sistemas actuales ya no son compatibles con ese formato: para que luego digan de Lorde y su CD transparente.
La obsesión de Björk por exprimir sus discos hasta el infinito puede parecer cómica a algunos. Por algo se la conoce como la churrera islandesa (el título original es de Rihanna). Sin embargo, Björk no es la única artista que reedita sus discos y extiende sus eras durante años. Pero sí es una de las que lo hace con mayor imaginación y, sobre todo, con un respeto casi sagrado hacia su propia obra: solo hay que visualizar el espectacular concierto de ‘Cornucopia’ para comprobar que Björk nunca tratará ninguno de sus discos como una obra menor. Por consiguiente, el público tampoco. ¿Por qué tiene una era que durar un año, pudiendo durar toda la eternidad?
Lo que en otros artistas podría parecer oportunismo sacacuartos, en manos de Björk se convierte en una invitación infinita a descubrir y redescubrir su obra, a menudo a través de objetos que podrían ser expuestos en un museo, como de hecho lo ha sido toda su carrera. Puede que algunos de sus lanzamientos más elaborados no sean asequibles para todos los bolsillos, pero la manera en que ‘Cornucopia’ sigue creando contenido (Björk, creadora de contenido) seis años después de su estreno, demuestra que Björk no solo construye discos ni eras, sino que crea universos en expansión continua que se pueden reinterpretar una y otra vez.
A Paloma Mami le gusta mucho el surrealismo. Su primer disco se llamó ‘Sueños de Dalí‘ y su portada estaba inspirada en el pintor. Ahora en el segundo menciona a Picasso, como el cubista nunca habría imaginado: «No es Pablo Picasso y me pinta las titties». Este interés por la vanguardia de hace un siglo no se plasma tanto en una música que tiene bastante de convencional. Más de lo que ella cree.
Si ‘Sueños de Dalí’ era de alguna manera un disco arriesgado en estructuras y estilos, que ella misma dijo que se entendería mejor en el futuro, ‘CÓDIGOS DE MUÑEKA’ pretende ser más bien un regreso a sus primeros singles. Es «más light y más liviano«, más «dancehall y trap soul», los géneros con que se dio a conocer.
Este regreso a los inicios supone redundar en un género demasiado exprimido en el mercado durante los últimos 10 años, y no lo hace entregando los hits más certeros y evidentes que escucharemos este verano. Al menos fuera de Chile, pues aunque Paloma Mami es neoyorquina, es el país de sus padres donde suele obtener mejores datos, dado que casi siempre canta en castellano.
Da igual «dembow» que «trap soul», los mejores resultados de este disco se producen en lo que podríamos catalogar como baladas. Al primer género pertenece la envolvente ‘iGO’, que atrapa con su súplica «no me hagas daño». Y en producciones más ambientales como ‘iMAGiNA’ se encuentra plenamente en su salsa, cantando siempre del amor anhelado con su voz gatuna.
Por el contrario, la parte más reggaeton está demasiado sorteada de «featurings», algunos de los cuales funcionan bien y otros no tanto. ‘SÍNTOMAS DE SOLTERA’ con El Jordan 23 y Pailita es una reivindicación de la escena chilena, llena de rap, con su flow, uno preguntando «que tú quieres que te coma» y otro hablando de un «amor de novela». La combinación con Rauw Alejandro también surte efecto, con el portorriqueño buscando rimas insaciable sobre «echar uno más». «Baby, tú me pones en el mood», cantan juntos en el estribillo de ‘LA FREAK’, consiguiendo eso mismo.
El sexo es el tema principal de ‘CÓDIGOS DE MUÑEKA’, por mucho, con frases como «quiero sentir ese pistolón, papi chill» y rimas como «quiero que en la cama me acosi, mientras fumo nofi» (‘DOSIS’) o temas incluso llamados ‘MI KAMA’, con barras como «te cumplo todas las fantasías, soy tu anime» o «quítame el orgullo y yo te quito todo lo que llevas puesto». No hay nadie que no quiera follar en verano y este disco te puede acompañar en tal cometido este 2025. Otra cosa es cuánta gente lo recordará en 2026.
Hoy se han dado a conocer los nominados a los Emmys para las mejores series y los mejores programas estrenados entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025. Los ganadores se conocerán el domingo 15 de septiembre. Entre los mayores nominados están, pese a todo, ‘Severance’, la serie de Apple TV+ que aglutina 27 candidaturas; y ‘El Pingüino’ de HBO Max, sobre uno de los personajes de Batman, que llega a 24.
Según informa Vertele, ‘The Studio’ y ‘The White Lotus‘ acumulan 23 nominaciones, y también vuelve a haber reconocimiento para ya clásicos como ‘The Bear’ y nuestra favorita ‘Hacks’ o la que ha sido la gran revelación este año, ‘Adolescencia‘.
En España es noticia que Javier Bardem ha logrado su primera candidatura a los Emmy, tras haber obtenido previamente 6 candidaturas al Globo de Oro y 4 a los Oscar. Su papel en ‘Monstruos’ le ha valido este reconocimiento. Compite con dos actores de ‘Adolescencia’, otros dos de ‘Presunta inocencia’ y Rob Delaney por ‘Dying for Sex’.
Además, encontramos a Kendrick Lamar y Beyoncé compitiendo entre sí por sus espectáculos televisivos en los intermedios de la Super Bowl y la Super Bowl navideña. En la categoría de Especial de Variedades, competirán con los mismísimos Oscar y dos especiales de Saturday Night Live:
• The Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Starring Kendrick Lamar
• Beyoncé Bowl
• The Oscars
• SNL50: The Anniversary Special
• SNL50: The Homecoming Concert
Os dejamos con los nominados de las categorías principales:
Mejor serie dramática
The last of us (HBO Max)
Severance (Apple TV+)
The White Lotus (HBO Max)
The Pitt (HBO Max)
Andor (Disney+)
The Diplomat (Netflix)
Paradise (Disney+)
Slow Horses (Apple TV+)
Mejor actor principal en serie dramática
Gary Oldman (Slow Horses)
Sterling K. Brown (Paradise)
Pedro Pascal (The Last of Us)
Adam Scott, (Severance)
Noah Wyle (The Pitt)
Mejo actriz principal en serie dramática
Kathy Bates (Matlock)
Sharon Horgan (Bad Sisters)
Britt Lower (Severance)
Bella Ramsey (The Last of Us)
Keri Russell (The Diplomat)
Mejor actor de reparto en serie dramática
Zach Cherry (Severance)
Walton Goggins (The White Lotus)
Jason Isaacs (The White Lotus)
James Marsden (Paradise)
Sam Rockwell (The White Lotus)
Tramell Tillman, (Severance)
John Turturro (Severance)
Mejor actriz de reparto en serie dramática
Patricia Arquette (Severance)
Carrie Coon (The White Lotus)
Katherine LaNasa (El Pitt)
Julianne Nicholson (Paradise)
Parker Posey (The White Lotus)
Natasha Rothwell (The White Lotus)
Aimee Lou Wood (The White Lotus)
Mejor serie de comedia
The Bear (FX)
Hacks (HBO Max)
The Studio (Apple TV+)
Colegio Abbot (ABC)
Nadie quiere esto (Netflix)
Solo Asesinatos en el edificio (Disney+)
Shrinking (Apple TV+)
Lo que hacemos en las sombras (HBO Max)
Mejor actriz de comedia
Uzo Aduba (La Residencia)
Ayo Edebiri (The Bear)
Kristen Bell (Nadie quiere esto)
Quinta Brunson (Colegio Abbot)
Jean Smart (Hacks)
Mejor actor de comedia
Adam Brody (Nadie quiere esto)
Seth Rogen (The Studio)
Jason Segel (Shrinking)
Martin Short (Solo asesinatos en el edificio)
Jeremy Allen White (The Bear)
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
Liza Colón-Zayas (The Bear)
Hannah Einbinder (Hacks)
Kathryn Hahn (The Studio)
Janelle James (Colegio Abbot)
Catherine O’Hara (The Studio)
Sheryl Lee Ralph (Colegio Abbot)
Jessica Williams (Shrinking)
Mejor actor secundario en comedia
Ike Barinholtz (The Studio)
Colman Domingo (The Four Seasons)
Harrison Ford (Shrinking)
Jeff Hiller (Somebody Somewhere)
Ebon Moss-Bachrach (The Bear)
Michael Urie (Shrinking)
Bowen Yang, (Saturday Night Live)
Mejor miniserie
Adolescencia (Netflix)
El Pingüino (HBO Max)
Black Mirror (Netflix)
Dying for sex (Disney+)
Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez (Netflix)
Mejor actriz en una miniserie o película para televisión
Cristin Milioti (El Pingüino)
Cate Blanchett (Disclaimer)
Megann Fahy (Sirenas)
Rashida Jones (Black Mirror)
Michelle Williams (Dying for sex)
Mejor actor en una miniserie o película para televisión
Colin Farrell (El Pingüino)
Stephen Graham (Adolescencia)
Jake Gyllenhaaal (Presenunta inocencia)
Brian Tyree Henry (Dope Thief: Ladrones de drogas)
Cooper Koch (Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez)
Mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión
Erin Doherty (Adolescencia)
Ruth Negga (Presunta inocencia)
Deirdre O’Connell (El Pingüino)
Chloë Sevigny (Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez)
Jenny Slate (Dying for Sex)
Christine Tremarco (Adolescencia)
Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión
Javier Bardem (Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez)
Bill Camp (Presunta inocencia)
Owen Cooper (Adolescencia)
Rob Delaney (Dying for Sex)
Peter Sarsgaard (Presunta inocencia)
Ashley Walters (Adolescencia)
A su salida, ‘JUMP’ de Blackpink tenían que conformarse con el número 2 del Global de Spotify, por detrás de la irregular ‘DAISIES’ de Justin Bieber. Pero quien ríe el último, ríe mejor.
La banda surcoreana ascendía al número 1 del Global de Spotify el segundo día de salir al mercado, el pasado sábado, y permanece en esta misma posición en los datos del lunes. Es decir, ya lleva 3 jornadas en el número 1 Global (sábado, domingo y lunes), por lo que está perfectamente asentada como un nuevo hit mundial para BLACKPINK.
Malasia, Taiwan, Vietnam y Hong Kong son algunos de los mercados donde más está gustando ‘JUMP’, pues en estos territorios ha rondado el top 2. Pero también ha tenido grandes resultados en Alemania (#12 en Spotify) o Estados Unidos (#25). En España se ha movido todos estos días en torno al puesto 55, por lo que su entrada en Promusicae, al menos, está garantizada.
En Reino Unido, siempre un mercado tan competitivo, ‘JUMP’ está en el puesto 21 de las midweeks. Es decir, no veréis este tema en el primer puesto de los mercados anglosajones o latinos, pero como es habitual en el caso del k-pop, la suma de cierto interés en todos los rincones del globo está haciendo la fuerza.
Ólafur Arnalds es uno de los compositores más reclamados de la electrónica actual. Es la mitad del dúo de música electrónica Kiasmos, pero las bandas sonoras, la música clásica y el punk hardcore, que practica a través de la batería, tampoco se le resisten.
El artista islandés presenta el nuevo ‘A Dawning’. Un proyecto que comenzó como una amistosa colaboración con el músico irlandés Talos (Eoin French), y que a raíz del prematuro fallecimiento de este después de una corta enfermedad, a los 37 años, se convirtió en algo mucho más importante. Así, los paisajes electrónicos de Arnalds se fusionan con la evocadora voz de French.
Hablamos con Arnalds sobre el sentido de la música, sus orígenes, las dificultades de terminar un álbum sin la persona con la que ha sido creado y la importancia de honrar el legado de aquellos que amas en una charla tan profunda como inspiradora.
Hace poco te vi en Tomavistas, en Madrid, con Kiasmos. Se sintió como la rave más pacífica en la que había estado. Fue la primera vez que sentí realmente el sentido de comunidad y libertad que es capaz de transmitir la música electrónica. ¿Tú recuerdas alguna experiencia similar?
Sí, creo que mi primera gran experiencia real fue cuando tenía 18 o 19 años, fui a Londres porque no teníamos eso en Islandia, a Fabric, un club muy famoso en la ciudad. Había un ambiente increíble. Fue la primera vez que sentí la magia de la cultura de club, la cultura de la rave. Esto fue en 2006.
¿Qué te hizo enamorarte de ello? ¿De dónde crees que viene esa sensación de libertad en ese tipo de música? Creo que empecé a hacer música electrónica poco después de eso. No lo sé. Creo que no es sólo la música. También es la cultura, el ambiente… Creo que es una combinación de todas estas cosas. Porque si pongo música electrónica de baile en mi coche, no siento lo mismo. Se trata de estar allí. Hay una especie de rebelión pacífica. Es una salida para cosas que no tienen salida en ningún otro sitio.
Para mí, es como si fuera el único tipo de música en el que puedes ser tú mismo mientras la bailas. No sé si tiene sentido, pero no creo que nadie vaya a juzgarte por tu forma de bailar en ese tipo de ambiente…
Estoy de acuerdo. Sin embargo, no creo que sea el único lugar donde puede ocurrir, porque yo crecí en una escena punk y me sentía igual. Nadie te juzga en la escena punk. Creo que ambas escenas tienen mucho en común. El punk es también una especie de rebelión contra las normas y la forma en que se supone que debes ser.
«‘A Dawning’ es un homenaje a la comunidad. Un recordatorio de lo importante que es atender tu comunidad, llamar a tus amigos y a tu abuela»
Este sentimiento de comunidad y libertad se refleja en tu álbum, ‘A Dawning’.
‘A Dawning’ parece casi un homenaje a la comunidad. Un recordatorio de lo importante que es atender a esa comunidad, asegurarte de que la tienes cuando la necesitas, en cierto modo. Llama a tus amigos, llama a tu abuela… Para no olvidar lo importantes que son.
No eres nuevo en esto de trabajar con otras personas. Antes de empezar a hablar del núcleo del álbum, quiero preguntarte qué encuentras en la colaboración que no encuentres al hacer las cosas tú solo.
En cierto modo, es una forma de desafiarte a ti mismo. Puedes llamarlo espejo o como quieras. Pero es una forma de dirigir tu producción creativa de una manera nueva que no harías de otro modo. Y a menudo encuentro que el mero hecho de tener a otra persona en la habitación ya te sitúa en una perspectiva diferente cuando escribes música o creas cualquier cosa. Con sólo tener a otra persona a mi lado, empiezo a meterme en su cabeza y empiezo a ver lo que estoy haciendo desde su perspectiva. Y creo que esa es la clave de la colaboración en cierto modo, forzar la perspectiva. Esta es la parte más importante.
Creo que también hay que ser generoso, ¿no? Estás trabajando con la creatividad de otra persona, que es algo muy personal en realidad.
Es vulnerable, diría yo. Y para mí es muy importante estar en la misma habitación cuando haces música con alguien. Nunca me ha interesado colaborar a través de Internet o algo así. Lo he hecho, por supuesto, pero nunca me ha interesado tanto como hacerlo presencialmente. Cuando estás en la sala con alguien, no hay filtros. No puedo elegir mis grandes ideas y enviarles sólo esas. Ellos las verán todas y yo veré todas sus ideas. Y siempre hay malas ideas. Todos las tenemos. Así que creo que hay un elemento de llevar a la otra persona con mucho cuidado y tienes que tratar sus creaciones como si fueran un poco frágiles en esos momentos, ¿sabes?
«Antes no se escribía la música. Los historiadores escribieron la música. Algunos cabrones con doctorados en musicología dijeron que así era cómo Chopin escribió su música. No: la tocaba diferente cada noche»
Has dicho que colaborar tiene mucho que ver con los orígenes de la música. Quería preguntarte qué querías decir con eso.
La música ha sido un esfuerzo comunitario a través de la historia. Era un servicio a la comunidad. Sólo en los últimos, no sé, 100 años, la música se ha convertido en un producto, un objeto, algo que se puede decir, algo que se pone en un estante de una tienda. Es un poco surrealista cuando piensas en ello. Antes de eso, tienes que retroceder otros cientos de años para ver la música como algo que puede ser incluso terminado. En Japón, en el 1700-1800, no escribían la música… Los historiadores escribieron la música cuando todo era improvisación. Después, algunos cabrones con doctorados en musicología dijeron que así era cómo Chopin escribió su música. No, la tocaba diferente cada noche. La clave es que la música no existía como algo que se hace, se termina y se vende. No era una cosa de ego. Era una forma de servir a tu comunidad, ya fuera tocando en el pub, como hacía Chopin, o tocando en la iglesia, como hacía Bach.
Claro, para unir a la gente.
Era para unir a la gente y elevar un poco su conciencia, o propósito, ¿sabes? Cuando hay música en un funeral, es para acercarnos a ese estado mental que nos pone en el espacio adecuado para hacer lo que tenemos que hacer en ese momento. No siento que ser un artista como yo, sea lo que originó la música, ¿sabes? Y siempre busco la manera de volver a eso. A que la música vuelva a ser un servicio a la comunidad.
Este proyecto empezó con Talos y tú, que os hicisteis amigos, haciendo música por pura conexión. Luego se convirtió en algo mucho más importante y profundo para cada uno de vosotros. Quería preguntarte cómo fue esa primera chispa cuando os conocisteis.
La primera vez que nos reunimos en una habitación para componer, fue como si ocurriera algo mágico. Escribimos una canción en los primeros 45 minutos, creo. Tomamos un café y almorzamos, volvimos y escribimos otra canción. Había algo entre nosotros que es muy raro y muy especial. Es algo que buscas en cualquier colaboración y tienes mucha suerte cuando lo encuentras porque es muy poco frecuente.
«La comunicación con Talos no se producía a través de palabras. Ocurre en otro espacio. Pasa a través de la música, pasa a través de la improvisación»
¿Se puede explicar con palabras?
Él y yo nunca hablamos de ello, realmente, ¿sabes? La comunicación no se producía a través de palabras. Ocurre en otro espacio. Pasa a través de la música, pasa a través de la improvisación. Y no creo que deba expresarse con palabras. Ese es el sentido de la música. Es sobre conexión y amistad. Lo que pienso en general, si colaboro con alguien, es si quiero pasar 10 horas en una habitación con esta persona. Y si la respuesta es sí, podemos hacer música.
¿Cómo continuó este proceso?
En ese primer par de días, hicimos tres canciones del disco. Son parte de esa fase de experimentación. Un par de meses más tarde estábamos de vuelta trabajando juntos. Y eso es más o menos cuando empezó a estar enfermo. En ese momento, creo que el enfoque realmente cambió y se convirtió en algo muy preciso. El enfoque, ya sabes, no es que supiéramos lo que era, pero creo que toda la música que escribimos después de ese punto tiene un sonido especial porque el foco para nosotros no era sólo musical. A través de todo este tiempo, que se hizo un poco difícil en ocasiones, siempre podíamos esperar con ganas el reunirnos y hacer música. Eso se convirtió en el foco. A partir de ese momento, siempre empezamos a hablar de esto como un álbum. En este punto nos habíamos convertido en amigos muy cercanos. A los pocos meses de nuestra amistad, ya le llamaba uno de mis mejores amigos.
Eso es precioso.
Habíamos terminado la mayoría de las canciones cuando falleció, pero no todas. Se convirtió en un lugar en el que aún podía pasar el rato con él y en el que aún podía trabajar con él.
Aun así, supongo que fue una tarea difícil. Terminar un álbum que has hecho con otra persona, pero sin su presencia. ¿Cómo te enfrentaste a ello?
Las partes difíciles son las obvias, como echar de menos a una persona que ha fallecido. Es tomar decisiones en su nombre. Creo que esas son las partes que me afectaron y aún me afectan. Como ahora, que estoy hablándote en nuestro nombre, no sólo en el mío, ¿sabes? Así que tienes que pensar cuidadosamente todo lo que haces y si él estaría contento con ello. Creo que esa es la parte difícil. Tomas decisiones musicales que a veces sabes que no son la primera elección de nadie. Como en todo, a menudo hay que arriesgarse. Y esas fueron las partes difíciles del álbum, porque podría terminarlo de la forma más predecible y sería fácil, pero creo que también sería aburrido para mí, para él y para quien lo escuchara. Es muy difícil asumir un riesgo creativo cuando la otra persona no está ahí para estar de acuerdo.
Anna MaggyÌ_
¿Simplemente confiaste en ti mismo y en lo que pensabas que él haría?
Cada vez que dudaba de mí mismo, recordaba cuando trabajábamos juntos. Y cada vez que lo hacía, sabía con total confianza lo que él pensaría de lo que estábamos haciendo. Solo tenía que dejar a un lado mi ego, dejar a un lado mi nerviosismo y recordar cómo era escribir juntos.
¿Qué tan orgulloso estás de poder ser parte de esto? Al final, es su último trabajo, y tú fuiste una parte clave en ello.
Después de que él falleciera, me tocó este papel y mi trabajo es continuar con su legado de la mejor manera posible. Eso también es parte del mensaje del álbum: no se trata solo de nosotros mismos. Vivimos a través de nuestra comunidad. Vivimos a través de nuestros hijos, a través de nuestras familias. Y quería reflejar eso en el álbum. Durante mucho tiempo, el álbum trató solo de él y de mí, pero al final somos todos nosotros. Somos todos quienes lo hacemos. Yo lo hago de una forma muy tangible. Lo hago con un objeto que puedes comprar, llevarte a casa, tenerlo contigo, escucharlo. Pero todos los demás también lo hacen a su manera, de formas diferentes. Así que, aunque me siento muy honrado de tener este papel, no quiero atribuirme todo el mérito.
Es como lo que comentamos al principio, sobre cómo ha cambiado el producto musical con el tiempo y los orígenes de la música. Al fin y al cabo, supongo que esto es un álbum, es decir, un producto, pero representa algo mucho más grande que eso y seguirá existiendo para siempre.
Lo reformularía ligeramente. Diría que es algo más grande que la vida misma. Es algo que fluye, refluye y cambia constantemente. Y también es un álbum. El álbum es como un síntoma de eso. Es una rama de ese árbol, pero el árbol no es el álbum, ¿sabes? El gran tronco del árbol es la comunidad y todo lo demás. El álbum es una rama. Y habrá otras ramas. Habrá otras formas en las que esta música se presentará a la gente. Para mí, es muy importante encontrarlas.
Lola Indigo ha vendido más de 120.000 entradas a lo largo de las tres fechas de su gira La Bruja, La Niña y El Dragón, acorde con la información facilitada por su equipo de prensa. La «gira» se ha compuesto de tres fechas: en el Metropolitano de Madrid el 14 de junio, La Cartuja de Sevilla el 21 de junio y el Estadi Olímpic de Barcelona el 10 de julio.
El concierto se describe como un despliegue de medios inaudito en la historia del pop español, al haber contado, por ejemplo, con una torre audiovisual de 28 metros, la más alta jamás montada por un artista español. Dotado también con 1.200 metros cuadrados de pantalla LED y 800 dispositivos de iluminación inteligente, el show «ha redefinido los estándares de producción en el país». Aunque para muchos asistentes el sonido fue mejorable, como han expresado nuestros lectores.
La Bruja, La Niña y El Dragón, un concierto dedicado a los tres discos de la cantante, ‘Akelarre‘ (2019), ‘La Niña‘ (2021) y ‘El Dragón‘ (2023), así como al excelente EP ‘GRX‘ (2023), que se presentó mediante el montaje de un tablao flamenco, contó con varios artistas invitados a lo largo de sus tres fechas, como David Bisbal y Estopa (en la foto) en Barcelona, Quevedo en Madrid, Nena Daconte en Sevilla o Cali y El Dandee, que cantaron con Mimi Doblas ‘Yo te esperaré’ también en Madrid, una actuación que ha sido subida a YouTube.
Ferdous es el alias del cantante, compositor y productor neerlandés Osman Ferdaus Dezhad, al que probablemente conozcas por ser miembro del dúo de pop electrónico Klyne, autores del éxito ‘Water Flow‘, tema que supera los 100 millones de reproducciones en Spotify. Klyne, que han teloneado a Metronomy o Christine and the Queens, publicaron un único disco en 2017, pero en 2025 se espera que lancen nuevo material.
En solitario, Ferdous -que es hijo de refugiados afganos- publica música desde 2019 y en 2023 editó su disco de debut, ‘Cool Party’, una culminación de su estilo, que fusiona pop, R&B, hip-hop y electrónica experimental.
Algunos de sus sencillos iniciales, como ‘Wish the Times Were Better’, han podido acercarse al R&B de manera más o menos convencional, pero el material de ‘Cool Party‘, como los singles ‘Deal with It’ y ‘Sad Nebula’, presentan una óptica más colorida y atmosférica. Después, en 2024, llegó el EP ‘Dreamland’, que contenía producciones de house alienígena como ‘Celestial Kiss’ y otras tan synthwave como ‘Summer Nights’.
Después de un lapso de un año y medio, Ferdous ha vuelto este año con nueva música. ‘Wolves’ es el tema que ha marcado su retorno -en un estilo de nuevo muy sintético, casi orientado al club- y ‘Carousel’ es la Canción Del Día de hoy.
‘Carousel’ se basa en un hook melódico similar a la melodía de los tiovivos, y en torno a ella construye un efectivo tema de house-pop que evoca el sonido bailable, eufórico y veraniego de artistas como Empire of the Sun. ‘Carousel’ también es un tema lleno de anhelo por un momento de tranquilidad y aire en medio de una vida que no se detiene ni un segundo.
«Puede que la vida sea un carrusel, siempre con prisa, quiero creer en los conjuros mágicos y olvidar todos mis problemas», canta Ferdous. En ‘Carousel’, el artista anhela una mano amiga que le guíe y le recuerde «cómo volver a mirar el cielo». ¿En qué momento dejamos de contemplar las estrellas?
‘DAISIES’ es el regreso diferente de Justin Bieber, single principal de un álbum llamado ‘SWAG’ que ha sido lanzado esta semana por sorpresa, y que se caracteriza por ser más acústico y guitarrero. Más crudo. El tema ha alcanzado el número 1 Global en Spotify, aunque en su tercer día, ya baja al puesto 5.
Desde JENESAISPOP os ofrecemos una opinión a favor y otra en contra, así como la posibilidad de votar en una encuesta.
«‘DAISIES’ es una sencilla canción de anhelo por la persona amada, y esa simplicidad sienta bien a Justin Bieber. También le favorece el cambio de registro hacia un sonido pseudo-lo-fi y guitarrero. Concebida junto a un plantel de colaboradores que incluye a Carter Lang (SZA, Guitarricadelafuente) y a Tobias Jesso Jr, ‘DAISIES’ explora un agradable contraste entre la dulzura de la melodía (entonada por Bieber en un registro cómodo, no demasiado nasal) y la «fealdad» intencionada de un arreglo instrumental de guitarras amortiguadas y baterías chafadas y crudas.
Suena inspirada en el pop indie actual: Omar Apollo, Ravyn Lenae o Rex Orange County han podido estar en el «moodboard» de Bieber en este caso. Buen gusto». Jordi Bardají
«Comportamiento errático aparte, la posición de Justin Bieber en las listas de éxitos no es la misma que en su peak, ni siquiera es la misma que a principios de esta década… y no parece que ‘DAISIES’ vaya a cambiar eso. Se trata de una composición inofensiva, donde no se nota especialmente la presencia de Mk.gee, y que no molesta ni chirría, pero tampoco tiene nada de especial y, por supuesto, está lejos de temazos de antaño como ‘Sorry’ o ‘What Do You Mean’.
Parece que la producción y el propio cantante se animan un poco en el estribillo, pero aquello no se desarrolla, y todo se va encadenando hasta que, de repente, se ha acabado la canción». Pablo Tocino.
Medios como CNN informan esta semana de un incidente ocurrido el pasado 8 de julio durante la gira de ‘Cowboy Carter‘ de Beyoncé en Atlanta, relacionado con el robo de varias pertenencias sustraídas de un vehículo alquilado por su coreógrafo, Christopher Grant, quien llegó a la ciudad dos días antes para preparar los conciertos.
Entre los objetos robados se encuentran dos maletas, una de Grant y otra del bailarín Diandre Blue, que contenían dos portátiles y discos duros con música inédita de Beyoncé, así como planes de escenografía y grabación en vídeo y listas de canciones para futuros conciertos. También han sido robados varios artículos de ropa, tecnología y complementos valorados en cientos o miles de dólares.
El Departamento de Policía de Atlanta se está encargando de investigar lo ocurrido. De momento, se ha emitido una orden de arresto contra un sospechoso, cuyo nombre no ha sido revelado.
sombr, el artista neoyorquino, recientemente número 1 global de singles en Spotify con ‘back to friends‘, ha anunciado que su gira The Late Nights & Young Romance Tour pasará por primera vez por España en 2026. sombr actuará el 24 de febrero en La Riviera de Madrid y el 25 de febrero en la sala Razzmatazz 1 de Barcelona. *Debido a la alta demanda, este último show ha pasado al Sant Jordi Club.
Las entradas para el evento salen en diferentes fases. La preventa, el jueves 17 de julio a las 10.00 horas a través de Live Nation – S.SMusic y Live Nation. Posteriormente, la venta general se abre el viernes 18 de julio a las 10.00 horas y se podrán adquirir entradas a través de Livenation.es y Ticketmaster. Los precios parten desde 35 euros + gastos de distribución.
sombr -alias de Shane Michael Boose- se ha convertido en la nueva superestrella de la balada trágica anglosajona. Debutó en 2021, a raíz de la pandemia y, desde entonces, ha publicado varios epés y no ha parado de sumar oyentes. Sus mayores éxitos, ‘undressed’ y el mencionado ‘back to friends’, siguen posicionados entre los más escuchados a nivel global.