Charli XCX ha terminado a tiempo el disco que anunció escribiría y grabaría en un periodo de un mes durante el confinamiento. Así, ‘how i’m feeling now’ sale mañana 15 de mayo, pocos meses después del que hasta ahora era el último álbum de estudio de la cantante hasta la fecha, ‘Charli‘, uno de los mejores discos de 2019.
Solo unas horas antes del lanzamiento de este largo, Charli ha compartido su portada, que, pese a su componente «amateur» como mandan las circunstancias, es llamativa como mínimo. Y también se conoce ya el tracklist del disco, que se compone de 11 pistas, entre ellas la reciente ‘i finally understand’.
Las expectativas no son precisamente bajas. Si bien es cierto que ‘how i’m feeling now’ es un disco improvisado sobre la marcha, también lo es que Charli es una compositora prolífica que suele dar con oro cuando menos lo esperas, que su obra más celebrada es una mixtape, y también que la frescura suele favorecer muchos trabajos. Los singles ‘claws’ y ‘forever’ ya tienen su par de millones de escuchas en Spotify, y aunque habrá que comprobar si ‘how i’m feeling now’ alcanza la categoría de ‘Charli’, este ya es un disco memorable desde su gestación y lanzamiento dentro de una cuarentena.
01 pink diamond
02 forever
03 claws
04 7 years
05 detonate
06 enemy
07 i finally understand
08 c2.0
09 party 4 u
10 anthems
11 visions
La noticia de la semana es que los «aplazamientos» de los mayores festivales del país ni siquiera está siendo noticia. El «trending topic» es puntual o inexistente y muy a duras penas se oyen comentarios al respecto. Hace semanas que, poco a poco, hemos ido asumiendo que esta temporada de primavera-verano simplemente no va a existir, y es demasiado evidente en nuestras cabezas que en un mes no, no vamos a tener por aquí a FKA twigs presentando el disco del año aunque su cancelación no se haya anunciado. La razón de la incertidumbre por un lado es que la pandemia no está reconocida como «causa mayor» para la cancelación de festivales, por lo que se espera algún tipo de anuncio, amparo legal o incentivo por parte del gobierno para evitar la quiebra o simplemente para poder proceder. Porque por otro, la planificación de nuestra vida parece terminar en la fase 3, en algunas provincias entre las que no se encuentran ni Barcelona ni Madrid, prevista para finales de junio. Sobre la «nueva normalidad» de julio y agosto, ni palabra, suponemos que a la espera de la evolución de la covid-19.
Cuando el ministro de cultura dijo que lo primero era la salud, sus palabras generaron un enorme malestar en el sector por lo que tenían de obvio, y por la bancarrota que puede afrontar un alto porcentaje de la cultura del país este año. De momento, los festivales están barajando opciones. Como nos explicaba Jose de Tomavistas hace unos días, devolver las entradas, aunque se está anunciando y parece que se va a hacer, es un problema mayúsculo: «los seguros de cancelación no cubren la fuerza mayor provocada por una pandemia, así que estamos desprotegidos y el dinero de las entradas ya se ha invertido en pago de impuestos de las entradas, adelanto de cachés de artistas, comunicación y publicidad y pagos del personal que lleva trabajando desde hace más de un año en esta edición, es decir, el dinero en su mayor parte ya no está y tenemos que valorar muchas opciones para poder afrontar esa situación».
La noticia de la semana, más que todo esto, que ya sabíamos, es que los festivales están replicando, calcados, los carteles de 2020 a 2021. Así hace Azkena, que mantiene a Patti Smith, Brian Wilson y L7 (añadiendo a Iggy Pop); Noches del Botánico, que mantiene a todo el mundo menos a Dido y a Quique González; lo hará Río Babel, que como informa El País, mantendrá «casi todo el cartel intacto del 2020»; o Mad Cool, que afirma que “tienen un feedback muy positivo por parte de la mayoría de artistas que componían el line-up”. Una noticia grata para quienes han comprado una entrada en base a un artista, por ejemplo, por Patti Smith, pero no tanto para quien no se hubiera sentido atraído por los carteles de este año.
Parece que con este anuncio los festivales están buscando que el menor número de gente posible devuelva las entradas. Sobre ello hemos preguntando al equipo de prensa de Last Tour (Azkena, BBK Live), que ha declinado contestar hasta que se comunique este mes el destino definitivo del festival bilbaíno, pero sí responde Julio Martí de Noches del Botánico, que nos atiende telefónicamente: «Hay que profundizar un poco más. Todo el mundo que pueda hacer el show en 2021 está encantado de hacerlo. Quitando quien tiene otros compromisos, como Dido, que ya tenía un plan para el año que viene y dijo que en 2022; y Quique González, que el año que viene no quiere trabajar, todo el mundo quiere actuar y no vamos a echar a perder un año de trabajo. No es una estrategia en sí, es mucho más. Es una manera de ser efectivos con artistas, público y con nuestro propio trabajo».
La gran cuestión que deja todo esto es qué pasará con los artistas que han grabado discos, están a punto de sacarlos en la segunda mitad de este año o principios del que viene, y parece que encontrarán menos huecos en los carteles de 2021. Sobre todo con los de pequeño y mediano tamaño o incluso con el nuevo talento que surja de aquí a entonces. Indica Martí: «Lo ideal sería adquirir otros tiempos, contratar con mucha anticipación como en la música clásica. Aunque es verdad que en música popular hay mucho de impacto inmediato. El mundo está lleno de talentos creativos, y soy un loco del nuevo talento. Si yo veo un trabajo bueno, veríamos cómo encajarlo. No creo que vaya a sufrir el nuevo talento. Se puede trabajar otro tipo de marca o de ciclo».
La reubicación en Noches del Botánico de gente tan dispar como Wilco, Belle & Sebastian, Rufus Wainwright y decenas de artistas en julio de 2021 da a entender que todos ellos estarán de gira el verano que viene, replicando sus planes en distintos lugares de Europa y el mundo. «Efectivamente», responde Julio, «todo tipo de artistas está intentando que sus giras se vuelvan a hacer. Tú hablas de los que aún no han grabado disco, pero también hay que hablar de los que sí: ya tenían todo hecho, ¿por qué iban a tener que dejar de hacerlo? Sería un problema en positivo, en todo caso, que todos esos artistas pudieran hacer conciertos».
Sobre la devolución de las entradas, Martí habla de la particularidad de Noches del Botánico, que es un ciclo para el que se compran entradas individuales, pero apela a la empatía con el resto del sector: «Queremos decirle a todo el mundo: «por favor, confiad en nosotros, os gusta la música, guardad vuestras entradas. Si no para ese artista, compra para otro… ¡Pero si no quieres venir, no quieres venir!», exclama sobre su ciclo, que ya ha anunciado que en todo caso devolverá entradas.
Después del giro pop de Paramore en ‘After Laughter‘, muchos esperaban que Hayley Williams se convertiría en la nueva Gwen Stefani, quien, tras su paso por No Doubt, en 2004 debutó en solitario con uno de los álbumes de pop más alucinantes de lo que llevamos de siglo. Para bien o para mal, los intereses de Hayley Williams son muy diferentes y también mucho más alternativos: más NME que Popjustice, por decirlo de alguna manera.
La idea de ‘PETALS FOR AMOR’ ha sido hacer un álbum autobiográfico que mostrara todas las preocupaciones que han asolado a Hayley Williams en los últimos años. La cantante, que llegó a abandonar Paramore en 2015 sin que nadie se enterara, para después regresar, ha pasado por un divorcio y una depresión, ha visto a la muerte de cerca debido a la enfermedad de su abuela, ha cuestionado su feminidad y ha vuelto a creer en el amor, y todos estos temas están plasmados en un álbum de 15 canciones dividido en tres partes que explora varios estilos de música rock que interesan a Hayley, pero también otros sonidos como el R&B o el synth-pop, sin que ninguno desentone demasiado dentro del conjunto. Sin embargo, aunque la música de ‘PETALS FOR ARMOR’ es digna de escucha, el disco presenta un par de problemas imposibles de ignorar.
El primero es su división en tres partes, absurda pues las canciones del disco no siguen una línea argumental ni cada una de sus partes aborda un tema o un estilo en concreto. La decisión parece responder a una hipotética necesidad por el consumidor de escuchar la música a bocados, cuando la razón por la que la gente no puede escuchar discos enteros hoy en día es, o bien por desinterés, o bien porque esos discos no son tan buenos, o bien porque esos discos de hecho son demasiado largos, lo cual ha pasado toda la vida. La moda de publicar discos en secciones da más pereza que ir al supermercado durante la cuarentena, y en el caso de ‘PETALS FOR ARMOR’ ni siquiera tiene sentido. ¿Dónde están los interludios cuando se los necesita?
El segundo es que Hayley no explora los estilos que le interesan desde un punto de vista demasiado personal. Por ejemplo, es un escándalo lo mucho que ‘Cinnamon’ quiere ser una canción de St. Vincent, o ‘Simmer’ una de Wild Beasts, o ‘Leave it Alone’ una balada de Radiohead, o ‘Pure Love’ la típica cucada synth-pop de Carly Rae Jepsen. Ojo, todas estas canciones son estupendas, pero también dejan cierta sensación de que, en ellas, Hayley se ha puesto un disfraz más que buscado su propio sonido. Al final, el disco si queda lastrado por su duración con canciones menos interesantes como ‘My Friend’, ‘Over Yet’ o el grueso de su tercera sección, entre las que hay que destacar para mal el electropop experimental de ‘Sugar on the Rim’, que Hayley ha escrito «literalmente» para los gays, pero que no da muchas ganas de mariconear en general.
Donde Hayley sí brilla es en sus momentos más oscuros. El adictivo reggae-pop de ‘Dead Horse’, que comienza con una grabación de Hayley en la que explica que ha pasado una depresión, para luego relatar sin tapujos la infidelidad de su ex-marido («siempre he sido la otra»), es el momento más accesible del álbum; ‘Sudden Desire’, con esos gritos a lo Alanis, el más visceral, y ‘Why We Ever’, en el que la artista intenta olvidar a esa persona que le ha hecho daño, el más conmovedor en su baile de estilos: empieza como una canción de R&B sensual, pero luego mete un interludio a piano muy Kate Bush, y termina a otro rollo. Más pupa hace ‘Roses/Lotus/Violet/Iris’, una oda al feminismo que cuenta con los coros de boygenius (el supergrupo formado por Lucy Dacus, Julien Baker y Phoebe Bridgers) y una instrumentación preciosa.
¿Cuál es la gran sorpresa y cuál la gran decepción de ‘PETALS FOR ARMOR’, por tanto? La gran sorpresa es que nos descubre a una artista mucho más interesada de lo que parecía en ponérselo difícil a sí misma: esto es claramente un disco de art-rock tal y como lo suelen hacer sus posible referencias. La gran decepción es que también nos descubre a una solista demasiado dependiente de sus influencias. Para ser un trabajo tan sumamente personal en lo lírico, en lo musical lo es mucho menos.
Calificación: 7,3/10 Lo mejor: ‘Simmer’, ‘Dead Horse’, ‘Why We Ever’, ‘Roses/Lotus/Violet/Iris’ Te gustará si te gusta: Youtube:vídeo de ‘Dead Horse’
Sen Senra ha sorprendido esta última semana con el estreno de un nuevo single que llega solo unos pocos meses después del lanzamiento de su último álbum de estudio, ‘Sensaciones‘. Y con el single ha llegado una pequeña noticia, que el cantante gallego se ha asociado, desde su sello Sonido Muchacho, con Universal. Y ‘Nada y nadie’ es una canción a la altura de este paso adelante para Christian Senra en lo profesional.
‘Nada y nadie’ presenta los ingredientes de la típica canción de Sen Senra: al modo del blues clásico, es decir, de otras canciones del artista como ‘Ya no te hago falta’, solo una guitarra eléctrica le acompaña al principio de la canción para marcar el ritmo y la atmósfera, mientras la peculiar voz de Christian toma todo el protagonismo desde el segundo cero. También la letra de ‘Nada y nadie’ lleva la firma del gallego en su descripción de un encuentro sexual desde un punto de vista ligeramente paternal («piensa pero no le des muchas más vueltas de la cuenta») y en su gusto por los diminutivos («se nos esfumó la carita de pena»). El estribillo con autocoros es tan hipnótico como de costumbre.
En la segunda estrofa, ‘Nada y nadie’ va incorporando novedades: esta añade ya el sonido del autotune (o un instrumento parecido) y en la canción entra finalmente un beat de tintes hip-hop que abre la veda para que Sen Senra la lleve hacia su cumbre dramática. Lo hace mediante la incorporación de unos fantasmales coros que remiten al de los grupos vocales de los años 40, y que van imponiendo su presencia cada vez hasta el final de la composición. Ya en papel no suena como una canción de Sen Senra más, pero teniendo en cuenta tanto su componente emotivo como su definido estilo, puede ser su canción más representativa, y también la mejor.
Anna Castillo vive un momento profesional pletórico desde que en 2018 ganara el Goya a Mejor actriz revelación por su papel protagonista en ‘El olivo’ de Icíar Bollaín. Tras este hito en su carrera, la intérprete barcelonesa ha acumulado varios premios por sus memorables papeles secundarios en ‘La llamada‘ de Javier Calvo y Javier Ambrossi y en ‘Viaje al cuarto de una madre‘ de Celia Rico Clavellino, y también por su interpretación en la recomendable serie ‘Arde Madrid‘ de Paco León. La actriz ha aparecido asimismo en videoclips de Dorian y La Casa Azul, así que aprovechamos para preguntarle por su música favorita. Foto: André Paduano.
¿Tienes canción favorita de todos los tiempos?
Una que me gusta desde muy pequeña y que es muy especial para mi es ‘Águas de Marzo’ de Elis Regina.
¿Una canción que te haya obsesionado últimamente?
‘Chachachá’ de Jósean Log.
¿Canción que asocies a un recuerdo infantil?
‘Daniel’ de Elton John, mi padre me la ponía mucho en el coche.
¿Qué canción odias con toda tu alma?
‘Cannabis’ de Ska-P.
Acabas de protagonizar un videoclip de La Casa Azul, el de ‘El colapso gravitacional’. ¿Cómo fue el rodaje? ¿Cuál es tu canción favorita de La Casa Azul?
Me encanta La Casa Azul, me hizo mucha ilusión grabar con Guille. Tengo varias canciones favos pero siempre ganarán ‘La Revolución Sexual’ y ‘Podría ser peor’.
¿Sigues comprando discos? En caso afirmativo, ¿cuál fue el último y en qué formato?
Compro vinilos, el último fue ‘Total Life Forever‘ de Foals.
¿Cuál es tu plataforma favorita para escuchar música ahora mismo? Por ejemplo, al margen de Spotify/Apple Music, ¿escuchas discos enteros en Youtube?
Siempre escucho la música en Spotify y en Youtube.
¿Qué opinas del supuesto revival del vinilo o peor aún, del cassette? ¿Es puro postureo o te interesa especialmente?
Creo que hay algo de postureo, también en mi caso desde luego. Lo que sí es cierto es que hace un par de años compré un equipo de sonido muy guay al que pude conectar el tocadiscos y la verdad es que la música ahí suena increíble.
También has aparecido en un videoclip de Dorian. ¿Cuál es tu canción favorita de Dorian?
‘Paraísos artificiales’.
¿Alguna canción que te haya unido al reparto de alguna de las series o películas en las que has aparecido?
Absolutamente TODAS las de ‘La Llamada’. Y ‘I Like It Like That’ de Pete Rodriguez con el reparto de ‘Arde Madrid’.
¿Alguna canción que, en algún momento, te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?
Bueno, es que piensa que me ha gustado incluso una canción de Rihanna con David Bisbal que se llama ‘Hate That I Love You’. No me avergüenzo pero tampoco presumo.
¿Qué necesita una canción para ser perfecta?
Pues no lo sé, es muy subjetivo. Para mí lo más importante es que me vaya bien de tono para poder cantarla a gusto.
Un remix que te haya vuelto loca.
El último fue ‘Rythm of the Night’ de Jack Suarez.
Everything Everything han anunciado que su nuevo disco, ‘Re-Animator’, sale el 21 de agosto. Una buena noticia para los seguidores de esta banda de indie-rock y synth-pop de Manchester aficionada al drama, al histrionismo y a las miserias del ser humano que, a lo largo de una década de carrera, ha dejado álbumes tan recomendables como ‘Man Alive‘ o ‘Get to Heaven‘.
El primer single de ‘Re-Animator’, que llega tres años después de ‘A Fever Dream’, había sido ‘In Birdsong‘, y hoy es el turno de escuchar ‘Arch Enemy’, un tema contundente en el que mandan los sintetizadores pero también las trompetas (probablemente también sintetizadas) y una melodía apocalíptica que recuerda a Muse, aunque la canción siga sonando a Everything Everything ante todo.
En un mensaje, Everything Everything cuentan la original premisa de ‘Arch Enemy’, que narra la historia de un «personaje de nuestros tiempos que busca a un Dios» pero que solo encuentra «una congregación de avaricia, toxicidad y basura materializada en la forma de una montaña de grasa situada en una cloaca». Este personaje «reza devotamente» a la montaña «a espera de que purifique el decadente mundo que lo ha creado». Los ingleses añade que «estas montañas son una curiosa yuxtaposición de lo moderno y lo antiguo, un ejemplo nuevo de miseria arcaica».
Re-Animator:
01 Lost Powers
02 Big Climb
03 It Was a Monstering
04 Planets
05 Moonlight
06 Arch Enemy
07 Lord of the Trapdoor
08 Black Hyena
09 In Birdsong
10 The Actor
11 Violent Sun
Amaia Romero ha protagonizado en los últimos días una pequeña polémica con Tinet Rubira, director de Gestmusic, productora de Operación Triunfo. El motivo de la riña ha sido el documental sobre Amaia que la productora preparaba hace un par de años, el cual seguía los pasos de la cantante navarra desde su victoria en el concurso hasta su participación en Eurovisión. El documental no ha salido, y en un programa de radio, Tinet ha explicado que esto ha sido por deseo expreso de Amaia, quien «en un momento dado consideró que quería distanciarse de OT y que si salía este documental cuando sacase su disco podría perjudicar a su carrera». Amaia, que cada vez que publica un mensaje en las redes sociales nace un unicornio, ofrecía hace unos días en Twitter su punto de vista: «Yo nunca he querido distanciarme de OT, actué tres veces en OT18 y visité la Academia en las dos últimas ediciones. Os tengo mucho cariño. ¡Ojalá el docutriunfo hubiera salido cuando tenía sentido!»
Posteriormente, Amaia ha insistido en el programa de Andreu Buenafuente que no reniega de Operación Triunfo, pero que aquel documental, de salir ahora, se quedaría «desfasado», lo cual es cierto: ya hace dos años que Amaia ganó Operación Triunfo, y es sabido que, para ella, Eurovisión no fue la experiencia más gratificante. Pero es que lo iría a contar el documental se ha quedado viejo y ya no puede tener ningún interés, sobre todo cuando acaba de estrenarse un segundo documental sobre Amaia que narra sus pasos posteriores a aquello, en concreto la grabación de su primer disco. ¿A quién le puede interesar un documental sobre Amaia en OT y Eurovisión a estas alturas? ¿A quién le podía interesar cuando grababa su disco y lo único que parecía importar en el mundo era a qué sonaría su primer single?
Por otro lado, de las palabras de Tinet se desprende cierto resquemor hacia una artista que no ha seguido los pasos habituales de una típica ganadora de Operación Triunfo. El programa, históricamente una fábrica de estrellas estrelladas y de artistas que vagan por la industria como vacas sin cencerro, en busca de un sonido propio que nunca se materializa, se ha reinventado en parte gracias a lo que le ha aportado Amaia, que es su gusto por la música alternativa y la certeza de que esta no ha de ser incompatible ni con la música mainstream ni con un espectáculo televisivo de su tipo. Si después de ganar OT, Amaia ha querido adentrarse en los mundos alternativos de La Estrella de David y La Bien Querida, tocar en festivales indies y colaborar con Carolina Durante más que con Rozalén, ¿por qué no puede querer proteger su imagen artística negándose a que salga un documental que ya no la representa en absoluto?
Pero la pregunta que plantea esta polémica es si Amaia no tendría razones a día de hoy para querer distanciarse de Operación Triunfo. Es verdad que la cantante debe su inmediata fama al programa, como también lo es que nunca ha renegado de él, pues, como ha recordado en su tuit, ha vuelto a su escenario y a la Academia varias veces para actuar o para charlar con sus concursantes. Con sus palabras, Tinet parece insinuar que Amaia no quiere seguir siendo asociada a Operación Triunfo porque no es un programa tan alternativo o serio como su música, pero cuando su tercera edición ha seguido bajando en audiencia incluso después de potenciar su componente «reality» de manera a veces ridícula, cuando sigue produciendo canciones sumamente mediocres para sus pobres concursantes que nunca llegan a ninguna parte, ¿no es momento de revisar qué va mal? Si Amaia ha sido capaz de independizase de Operación Triunfo para trazar su propio camino artístico y consolidar su propuesta en el lugar que ha querido, quizá no sea ella la que esté tomando las peores decisiones…
The 1975 siguen presentando las canciones que compondrán su próximo disco, ‘Notes on a Conditional Form’, que sale la semana que viene después de varios retrasos. Y quizá sea la mejor estrategia posible en su caso, pues el disco se compone de 22 canciones, y para cuando salga ya habremos asimilado casi la mitad.
Después de ‘The 1975’, ‘People’, ‘Frail State of Mind’, ‘Me & You Together Song’, ‘The Birthday Party’, ‘Jesus Christ 2005 God Bless America’ y ‘If You’re Too Shy (Let Me Know)’, hoy es el turno de escuchar ‘Guys’. Es la canción que cierra el álbum y una oda a la amistad que Matt Healy dedica a sus compañeros de banda: «vosotros sois lo mejor que me ha pasado», canta Matt en esta tierna composición que recuerda al estilo indie guitarrero noventero de muchas pistas incluidas en su anterior trabajo, especialmente el de la gran ‘I Always Wanna Die (Sometimes)’, la cual también cerraba aquel largo.
Os recordamos que la gira de The 1975 ha sido aplazada por el coronavirus, pero sigue en pie y su visita a España se producirá en el próximo mes de octubre. Las entradas para sus fechas en Barcelona y Madrid, los días 3 y 5 de octubre, respectivamente, siguen disponibles.
Future es uno de los artistas más importantes del momento a nivel comercial y también ha sido uno de los más influyentes de la pasada década gracias a su estilo de trap apegado al autotune, de modo que cada nuevo paso que realiza debe ser seguido de cerca. El rapero, prolífico como pocos, es dado a lanzar proyecto por año y acaba de anunciar un nuevo álbum de estudio que de buen seguro será un gran éxito, al menos en cuanto a cifras.
El sucesor de ‘Hndrxx Presents: The Wizrd‘ se llama ‘High Off Life’ y sale este mismo viernes conteniendo hasta 21 pistas, entre las cuales se incluye el macrohit en las plataformas de streaming ‘Life is Good’ con Drake, el remix de este mismo tema con DaBaby y Lil Baby, y el reciente single ‘Tycoon’. Además el álbum cuenta con la participaciones de, entre otros, Travis Scott en ‘Solitaires’, Young Thug en ‘Harlem Shake’ y Lil Uzi Vert en ‘All Bad’.
Dentro de la discografía de Future, ‘High Off Life’ se considerará su octavo álbum de estudio, si bien el artista ha publicado hasta cinco mixtapes en el último lustro, y en alguna ocasión ha alternado entre ambos formados en un mismo año, como es el caso de su álbum de 2015 ‘D52’ y de su exitosa mixtape con Drake, ‘What a Time to Be Alive’. El rapero, por cierto, acaba de aparecer como artista invitado en el último proyecto del artista canadiense, que acaba de entrar en el top 3 de la lista de discos española.
Días después de que Primavera Sound y Sónar anunciaran su aplazamiento definitivo hasta el año 2021 y horas desde que Mad Cool pusiera en serias dudas su celebración en 2020, ahora le llega el turno a los dos macroeventos musicales por antonomasia del verano en Euskadi. Casi a la vez, Azkena Rock Festival y Bilbao BBK Live han emitido comunicados descartando su celebración en 2020.
En el caso del festival rockero de Vitoria-Gasteiz, ha anunciado ya las fechas de su celebración el año que viene, los días 17, 18 y 19 de junio de 2021 en el habitual recinto de Mendizabala. Confirma así la ampliación de su programación un días más, con nada menos que Iggy Pop como nuevo cabeza de cartel, que se sumará a los previstos para este año: Patti Smith, Brian Wilson y Suzi Quatro, entre otros artistas que ya figuraban en el cartel de 2020, como Black Mountain, Fu Manchu, L7, Lysistrata, Reverend Horton Heat, Robyn Hitchcock o Social Distortion. Además, la promotora Last Tour creará un fondo para apoyar económicamente a los trabajadores autónomos que habrían trabajado en el festival este veranopro «que en este momento se quedan totalmente desprotegidos, sin poder trabajar y con escasas o nulas coberturas en las medidas que ha puesto en marcha el gobierno»: destinan a ellos y a un banco de alimentos alavés 5€ de cada entrada vendida, además de la recaudación de una camiseta edición especial que se vende en la web del festival.
En cuanto Bilbao BBK Live, se dirige a los que habían mostrado su inquietud por su celebración este año, edición en la que contaba con un cartel que incluía a Pet Shop Boys, Kendrick Lamar, The Killers, Bad Bunny, Caribou, Supergrass, FKA twigs o Perfume Genius, entre otros. «Hoy os contamos que no podrá realizarse tal y como estaba previsto para este verano», dice su mensaje, asegurando que darán nuevos detalles antes de que acabe este mes de mayo y que explicarán cómo podrán proceder a la devolución los que no puedan acudir «el año que viene».
En agosto de 2017 teníamos ocasión de entrevistar a una jovencísima artista australiana con el casi impronunciable nombre de Tkay Maidza. Charlábamos con ella a cuenta de su álbum debut del año anterior, ‘TKAY’, que dejaba vislumbrar un considerable potencial con su batidora de pop, hip hop y electrónica bailable. Su progresión se ha hecho esperar más de la cuenta quizá por su ruptura con Kitsuné, llevándola a emprender una nueva etapa de autogestión. Pero singles como la impetuosa ‘Flexin´‘ –parte de la mixtape ‘Last Year Was Weird Vol. 1’, lanzada a finales de 2018– y, ya el año pasado, ‘Awake‘ (ft. JPEGMAFIA) y ‘IDC IF U BE DED‘ exponían su particular visión musical, con un rap duro y experimental pero con gancho.
Pero por fin la suerte parece cambiar para Maidza: el sello británico 4AD, en plena expansión de referencias con fichajes alejados de sus estándares, le ha ofrecido un contrato con el que abre ahora una nueva etapa de mayor visibilidad. Y parece evidente que no se equivocan si atendemos a ‘Shook’, su primera canción publicada con ellos. Se trata de un tema producido por Dan Faber (que ya trabajó con ella en ‘Awake’ y que figura también en créditos de Dizzee Rascal y ‘Tempo‘ de la ahora exitosa Lizzo) en el que contrasta una base de bajos profundísimos con el flow cortante e incisivo de Tkay, en una letra de ego-trip en la que referencia a M.I.A.
Arulpragasam parece un referente tan evidente para Maidza como Missy Elliott, pero los coros infantiles y la instrumentación bombástica de su intro y puente también remite a sus compatriotas The Avalanches. Y además, muestra un nada despreciable potencial comercial en su enorme gancho, tan de vieja escuela: «These men, yeah I got ‘em all shook / Earthquake, yeah I got ‘em all shook / I came, I don’t play by the book / Yeah I make the bands, yeah I got ‘em all shook». El lanzamiento se potencia con un fantástico vídeo dirigido por Jenna Marsh (responsable del clip de ‘Don’t Start Now’ de Dua Lipa, entre otros trabajos), ambientado en un depósito de vehículos y ambiente motociclista, pero con un punto alucinógeno. Como diría la Preysler, «nos ha realmente conquistado».
Pantocrator es una de las bandas nacionales revelación de 2020. La pegada de singles como ‘Caballo de Troya’, ‘El ministerio de las básicas’ o ‘Calatrava’, y sobre todo ‘No te puto pilles’, ya su gran himno, ha convertido a este cuarteto de Barcelona en una promesa a la que seguir muy de cerca. El grupo es el último invitado a nuestra sección «Meister of the Week», comisariada por Jägermusic, en la que nos hablan sobre su pasatiempo favorito: animales en internet.
¿Por qué habéis escogido el tema de animales en internet?
Es el contenido audiovisual de internet que más apreciamos y nos enviamos entre nosotras. ¿Tiene algo que ver con vuestra carrera musical?
Mucho, nos encantaría ser una nutria y la primera canción que escribimos iba sobre el perro de Marta. Luego conocimos a algunos capullos y lo dejamos atrás.
¿Qué memes de animales son vuestros favoritos?
Creo que podríamos estar horas y horas en esta pregunta. Los perros dan más contenido de meme pero los gatos pueden representar más un «mood». Por lo demás, si quieres cosas adorables os recomendamos nutrias, si estás triste… cabras bebé.
Una publicación compartida de 💋Pantocrator (@pantocratorbcn) el
¿Hay algún integrante de Pantocrator especializado en pasar fotos de animales?
Marta y Marina son las expertas.
¿Soléis pasaros memes o fotos de animales entre los miembros del grupo?
Sí, Marina constantemente con Marta y Xiri cuando sabe que lo que necesitamos es ver un perro corriendo con música de fondo. Robert suele reírse y ya.
¿Seguís páginas de Facebook, Instagram, etc. especializadas en memes de animales? ¿Habéis descubierto muchos graciosos o interesantes? En caso afirmativo, ¿cuáles seguís?
También nos podríamos pasar horas, pero recomendamos: @daily_capybaras
Una publicación compartida de Rare Pups! (@rare_pups) el
En vuestro Insta habéis compartido imágenes de nutrias para anunciar conciertos vuestros, ¿seguiréis con esta tendencia en el futuro?
Siempre nutria nunca innutria. Make nutria great again.
El-P y Killer Mike han formado uno de los combos de hip hop más demoledores de la pasada década, con tresnotablesdiscos de rap audaz, duro y comprometido. Run The Jewels saludan a los 20 con un nuevo disco que perseguirá afianzar esa posición. Siendo fieles a su carrera, se titula ‘RTJ4’ y se edita el próximo 5 de junio con una nueva versión de su icónica imagen de dos manos haciendo gestos de pistola y puño, respectivamente, esta vez sobre fondo fucsia. En esta ocasión incluye, además, una cohorte de colaboradores que participan en el disco.
Además de Greg Nice (de Nice & Smooth) y DJ Premier, que participan en el pegadizo single ‘Ooh La La’, nombres de la talla de Mavis Staples y Josh Homme de Queens Of The Stone Age (unidos en ‘Pulling the Pin’), el rapero 2 Chainz, en ‘Out of Site’ o Pharrell Williams y Zach de la Rocha de Rage Against The Machine (ambos juntos en ‘JU$T’). De hecho, esta última colaboración tenía todo el sentido, pues Run The Jewels ejercerían de teloneros en la (no por todos) esperada gira de regreso de RATM, pospuesta definitivamente a 2021. Los fans del cine de los 80 quizá ardan ya en deseos de saber qué esconde un título como ‘Goonies VS E.T.’. Os dejamos con ‘Ooh La La’ y la obertura ‘Yankee and the Brave’, lanzados como adelantos.
Tracklist de ‘RTJ4’:
01. ‘Yankee and the Brave (ep. 4)’
02. ‘Ooh La La’ [ft. Greg Nice and DJ Premier]
03. ‘Out of Site’ [ft. 2 Chainz]
04. ‘Holy Calamafuck’
05. ‘Goonies VS E.T.’
06. ‘Walking In the Snow’
07. ‘JU$T’ [ft. Pharrell Williams and Zack de la Rocha]
08. ‘Never Look Back’
09. ‘The Ground Below’
10. ‘Pulling the Pin’ [ft. Mavis Staples and Josh Homme]
11. ‘A Few Words for the Firing Squad (radiation)’
Con todo el disco bien situado en el global de Spotify de manera inmediata, hay algo de pedantería en considerar ‘LAS QUE NO IBAN A SALIR’ como un disco de descartes. Tan solo 10 semanas después de un álbum que ya tenía hasta 20 pistas, ‘YHLQMDLG‘, es hasta exhibicionista, en plan «os voy a enseñar hasta dónde llega mi talento. Hasta lo que no tenía que haber salido, mola». Es más o menos lo que Bad Bunny vino a decir sobre ‘EN CASITA’, el tema que cierra todo esto cuando lo subía a Soundcloud el mes pasado en medio de la cuarentena: «Lo grabé con los «voice notes» del iPhone. Eso fui yo improvisando, no es un tema que escribí ni un carajo. Jaja». Una carcajada con millones de reproducciones como todo lo demás. ¿Hay calidad en todo esto o el público consume todo lo que lanza Benito Antonio Martínez Ocasio como si cagara oro?
Hay un regusto a mixtape e improvisación en ‘LAS QUE NO IBAN A SALIR’. Hay cambios de volumen entre grabación y grabación, hay melodías que recuerdan a otras demasiado recientes (‘BYE ME FUI’ parece un cruce entre ‘LA CANCIÓN‘, ‘QUÉ PRETENDES‘ y ‘Solo de mí‘), hay cosas que reciben nombres tan secos como ‘CANCIÓN CON YANDEL’ y ‘BAD CON NICKY’ en referencia a sus colaboradores sin más, hay una adaptación «freestyle» de ‘RONCA’ de Myke Towers y hay buenas ideas que acaban antes de tiempo, como el R&B agradable y reconfortante de la buenrollista ‘BENDICIONES’, llena de buenos deseos incluso para sus enemigos. Y sin embargo, a nadie le importa un carajo: ‘BYE ME FUI’ es la canción que mejor está funcionando de momento… y al fin y al cabo es improbable que un disco que cuenta con colaboraciones del tamaño del pionero Don Omar y otros monstruos del streaming como Zion & Lennox, Yandel y Nicky Jam caiga en el olvido. Cuadrados, ¿verdad?
Nicky Jam, el más popular ahora mismo de los colaboradores, es el «Nicky» de ‘BAD CON NICKY’, un corte con cierto aire a ‘La difícil‘ que no obstante vira hacia otra cosa: durante un instante uno cree que la canción va a convertirse en un disparate tipo Loco Mia, después en un número tipo Timbaland o ‘Anaconda‘ y luego en una locura de EDM pasadísima de rosca. Lo único que te queda claro es que Bad Bunny ha conseguido otro divertimento en el que no en vano se canta contra «la monotonía». Nicky Jam y Bad Bunny se pelean por una chica y por quedarse el estribillo «No la llames más, que se fue conmigo / Yo le hice olvidar to’ lo que sufrió contigo». Para todos aquellos buscando la frase más machista del disco, y bien que hacéis, hay algo de eso en esta lucha de sables, pero también una voluntad muy evidente de huir de ello cuando la primera canción de la mixtape es una canción con una protagonista femenina, llamada ‘SI ELLA SALE’, sobre un terremoto de mujer independiente: «Comentarios de envidiosas no le valen / No le gustan psycho ni que la acorralen». Menos da una piedra.
También un pepinazo es el tema con Don Omar, ‘PA’ ROMPERLA’, una producción de Tainy que sin renunciar al ritmo reggaetón incorpora sonidos orientales en zig zag, tan acertados como esos sintes cercanos al trance que abren ‘MÁS DE UNA CITA’, otra co-producción de Tainy, en este caso junto a Jota Rosa. Esta es la pista con Zion & Lennox, pero es Bad Bunny quien vuelve a robar el foco cuando después de decir que a él «también le han hecho mucho daño», se arranca con un descacharrante rap en el que rima «intimidad» y «seriedad» con «los polvos en el parking de la universidad».
La melodía vocal es importante incluso en las improvisaciones, como se aprecia en el tema de amor/odio con Yandel; en ‘CÓMO SE SIENTE’, que incluye otra referencia a ‘La casa de papel‘, serie favorita del artista («vas a ver las estrellas sin telescopio / llevas tiempo encerrada y cachonda como Tokio»); y esa canción con su novia Gabriela que ha grabado con el móvil ‘EN CASITA’, en la que se anuncia ‘Viva el perreo’, lo nuevo de Jowell & Randy tras el pelotazo de ‘Safaera‘. De todos los pasatiempos con que los artistas nos han torturado en confinamiento, uno de los más ocurrentes y divertidos (¡¡»No tengo Auto-Tune y lo quiero usar»!!), con la frase de esta primavera: «cuando la cuarentena termine, sabes que me debes un polvo». ¿Pedías algo más? Pues va con dardo político por si alguien lo necesitaba: «quiero que el virus se vaya como Rosselló», en referencia al dirigente de Puerto Rico que tanto odiaba. ¿Mixtape? Sí, pero Benito Antonio no da puntada sin hilo.
Calificación: 7,6/10 Lo mejor: ‘Bad con Nicky’, ‘Pa’romperla’, ‘En casita’, ‘Más de una cita’ Te gustará si: el anterior se te hacía muy largo Escúchalo: Youtube
Parece increíble que nos acerquemos ya a los veinte años desde la “fase imperial” de luminarias del pop tan influyentes como Timbaland. El productor de Norfolk, Virginia, empezó la década de los dos mil muy arriba, y ascendiendo. Personalmente creo que su fase más fascinante fue cuando empezó a producir a estrellas de pop a mediados de década (piezas como ‘Maneater’ son su absoluta cumbre, en mi opinión), pero existen joyas brutales como esta ‘Oops (Oh My)’ de Tweet que fueron grandes hits y de las que nos acordamos muy poco.
Tweet venía del colectivo R&B Swing Mob, que incluía a Timbaland y Missy Elliott. La rapera ya había contado con sus servicios en la grabación de su álbum ‘Miss E… So Addictive’, así que cuando Tweet debutó en 2002 con el disco ‘Sweet Hummingbird’, lo hizo en el sello de Elliott (The Goldmind Inc.), quien también le echó una mano coescribiendo y grabando una parte vocal en esta canción. Timbaland produjo parte del disco y parecía indiscutible que el primer single tenía que ser ‘Oops (Oh My)’.
La canción es puro Timbaland, y su gancho es el minimalismo repetitivo rítmico del que el productor hizo su seña de identidad: la canción no tiene una batería al uso, simplemente un sonido de aro de caja, y una especie de bombo muy sumergido en la mezcla -igual que el bajo- un fondo ensordecido que da protagonismo máximo a las voces y a ese riff obsesivo que no se sabe si es una guitarra eléctrica o un clarinete tratado con filtros. En cualquier caso, supone el lienzo perfecto, cíclico, circular, para una letra sobre masturbación: la protagonista llega a su casa “hipnotizada, en trance” y “con necesidad de ayudarme a mí misma con esta sensación”. El estribillo describe cómo se va quitando la ropa, se mira en un espejo, y… “traté de evitarlo, pero estaba ocurriendo / me tragué mi orgullo y dejé que la fiesta empezara”.
La intervención de Missy Elliott es especialmente brillante, seductora pero sutil, a pesar de lo explícito de sus versos (“I was feeling so good I had to touch myself”). En su momento la canción se celebró como un himno a la masturbación femenina, algo que, con los 90 recién terminados, seguía siendo un tema si no tabú al menos no demasiado normalizado en el día a día. Y ni siquiera la inevitable entrevista quince años después en la que Tweet se desdecía (“no iba sobre eso, sino sobre positividad corporal y auto-amor”) ha impedido que la canción siga significando lo mismo para la mayoría de la gente, y que continúe apareciendo en listas tipo “las 13 mejores canciones sobre masturbación femenina” (en las que la mitad son de los últimos 10 años, muy reveladoramente).
En tiempos de confinamiento el auto-amor -en cualquiera de sus vertientes- está siendo el único recurso para muchas personas que viven solas y aisladas, así que qué mejor momento que el presente para recordar aquí en JNSP este hit de hace casi veinte años. La carrera de Tweet produjo dos discos más, otro más para el sello de Missy en 2005, y finalmente ‘Charlene’ en 2015. Ambos se clasificaron dignamente en las listas de R&B de EEUU, pero no arrojaron ningún otro hit del calibre de ‘Oops (Oh My)’.
‘Tweet’ suena en el episodio 356 de Popcasting, el podcast de Jaime Cristóbal, disponible en este enlace.
En un texto también remitido a la prensa, indican: “si hace unos días os dijimos que las posibilidades de celebrar Mad Cool eran muy reducidas, hoy os tenemos que decir, con mucha sinceridad, que el festival no se va a poder realizar en las fechas previstas”. La organización dice estar a la espera de que el Gobierno “decrete la causa de fuerza mayor para poder resolver todo de manera correcta”. Indican: “desafortunadamente, no podemos tomar una decisión de forma unilateral, puesto que son cientos los contratos de artistas, proveedores, patrocinadores, freelances, etc, que necesitan este tipo de resolución gubernamental, tal y como se ha implantado en la mayoría de países de Europa”.
Más adelante en el texto indican que han barajado diferentes alternativas y que “la más real y factible es aplazar el festival a 2021, con las mismas fechas”. Apuntan que “tienen un feedback muy positivo por parte de la mayoría de artistas que componían el line-up”. Intentarán, por tanto, reagendar a los máximos artistas posibles y sumar otros nuevos. El festival indica que las entradas compradas serían válidas para 2021 pero que también realizarán “el reembolso del importe de la entrada» a quien así lo desee.
Gracias por vuestra paciencia y comprensión. Queremos que sepáis cuál es la situación del Festival en estos momentos. Vosotros sois quienes lo hacéis posible.
Karmento con ‘Cri cri’, el primer sencillo del disco que ha publicado esta semana, es número 1 en JNSP por segunda semana consecutiva, mientras las entradas corresponden a los últimos singles de Joe Crepúsculo, Kelly Rowland, Paloma Mami y Benjamin Biolay, todas ellas destacadas como “canción del día” durante este mes en el site. Es tiempo de despedirse de algunas canciones con 10 semanas o más y en la mitad baja de la tabla: Tove Lo con Kylie, Taylor Swift y Jessie Ware caen, aunque de esta ya se puede votar por otro de sus temas. Podéis escuchar nuestra última lista de novedades y votar por vuestras canciones favoritas, aquí.
La entrada más fuerte de la semana en la lista de “streaming albumes”, la única que tenemos en España con las tiendas cerradas, es ‘Dark Lane Demo Tapes’. La mixtape de Drake es top 3 directo en nuestro país, además de número 2 en Estados Unidos (por detrás de un disco de country, el nuevo de Kenny Chesney) y número 1 en mercados tan potentes como Reino Unido, Australia, Holanda y Canadá.
En España quien ha impedido que Drake sea número 1 es Bad Bunny, que sigue en el número 1 con ‘YHLQMDLG’ en su 10ª semana de permanencia; y también J Balvin, que se mantiene en el puesto 2 con la 7ª semana de ‘Colores’, además viendo aumentado su streaming, quizá por el estreno del vídeo de ‘Rosa’, que vuelve al top 100 de singles. La única artista femenina de todo el top 10 de los discos más oídos en España es Dua Lipa con el excelente ‘Future Nostalgia’, puesto 6 en su 6ª semana.
El mercado está parado y solo encontramos una entrada más en toda la lista de «streaming albumes»: ‘Shishi Plugg’ de Yung Beef y Pablo Chill-E llega al puesto 46. Son 9 canciones entre las que destaca el éxito en Youtube de los vídeos que se han realizado para dos de los temas, ‘No nos pueden soportar’ e ‘Y cuando llegó’.
C. Tangana continúa siendo el número 1 oficial de la lista de singles española con ‘Nunca estoy’, a pesar de que no parecía fácil dado lo ajustado de las cifras en Spotify. La principal novedad en el top 10 es la subida más fuerte de la semana: el tema de reggaetón ‘Favorito’ de Camilo pasa del puesto 12 al puesto 6, postulándose como una de las canciones del verano… si hay verano.
Por otro lado, ‘PAM’, un tema perpetrado por Justin Quiles, Daddy Yankee y El Alfa, que contiene la frase “estás más buena que Dua Lipa” es la entrada más fuerte de la semana, llegando al número 11. Si te parece de dudoso gusto la frase, la siguiente del tema es “una lipo pa’ la tipa, pa’ que quede mamacita”. Curiosamente, Dua Lipa no ha llegado tan alto en singles en España, pues ‘Don’t Start Now’ se quedó en el puesto 12 y ahora mismo es número 32, ya a la baja, aunque muy lentamente.
El resto de entradas de la semana son ‘Goteo’ de Paloma Mami en el puesto 62, ‘Tak Tiki Tak’ de Harry Nach (69), ‘Mariposa’ de Pablo López (70), ‘Pero a tu lado’ de Los Secretos (77), ‘Aleluya Pt 2’ de Rels B (86) e ‘Inolvidable’ de Ovy on the Drums y Beele (95).
El tema de Los Secretos se ha visto revitalizado como himno de resistencia frente a la covid-19, en una nueva versión en que aparecen El Cigala, Pitingo, Taburete y Jose Manuel Soto, entre otros.
Miren Iza, conocida por todos por su alias musical Tulsa, hubiera formado parte de la programación de conciertos de San Isidro, las fiestas mayores de la ciudad de Madrid… de haberse celebrado. El coronavirus ha obligado a la supresión de todo festejo popular hasta nueva orden en la capital, a la espera de avanzar de fase en la desescalada del estado de alarma y poder aspirar, en el mejor de los casos, a celebrar shows en vivo ante un público muy reducido. A pesar de eso (o justo por eso), Miren quiere compartir precisamente en la misma semana en que esa actuación hubiera tenido lugar una nueva canción.
Se titula ‘Yo no nací así’ y es su primera canción nueva publicada desde que el pasado septiembre lanzara una ‘Tres venenos‘ en la que acentuaba el giro electrónico que suponía su último álbum hasta hoy, ‘Centauros‘. En esta, de nuevo con la producción de Ángel Luján (Xoel López, Niños Mutantes, Alice Wonder) y la colaboración de Charlie Bautista, sintetizadores y cajas de ritmo vuelven a tener protagonismo, si bien de una manera más sutil, integrada con guitarras acústicas y eléctricas. Y sobre todo, dando todo el protagonismo a una bonita composición vocal que tiene cierta conexión con la canción melódica de los 70 y 80, que nos lleva a imaginar a una Mari Trini o a una Massiel cantando su gancho «Yo no nací así, / Yo me fui haciendo así. / Poco a poco, año/daño a año/daño, / me fui haciendo así».
De manera bastante curiosa, la canción fantasea con una estancia en prisión, quizá no física sino mental. Obviamente, aunque «no surge en el confinamiento», aclara Iza, es fácil leerla bajo la perspectiva de la cuarentena preventiva a la que estamos sometidos en España desde hace casi dos meses ya. «El encierro lleva consigo algo así como una suspensión del tiempo que nos invita a visitar el pasado y no siempre nos reconocemos en quienes hemos sido o en quienes somos ahora», dice Miren sobre el sentido de la canción. Esto, precisamente, cobra bastante sentido en su vídeo oficial que hoy estrenamos en exclusiva en JENESAISPOP.
En él María Pérez Sanz –autora del documental ‘Malpartida Fluxus Village’ y a punto de estrenar ‘Karen’, su nueva película sobre Karen Blixen– hace un muy ingenioso uso de las tecnologías que todos tenemos a mano en casa para crear un fascinante juego visual entre realidad y ficción, jugando «a la identificación con personajes emblemáticos como Juana De Arco y a la convivencia con las brujas y los demonios de Häxan. Momentos de una vida a uno y otro lado de la pantalla».
Aunque han pasado tres años desde la publicación de ‘Centauros’, Miren Iza no ha dejado de entregar novedades, además de actuar intensamente en vivo presentando ese disco. El año pasado, por ejemplo, participaba cantando ‘Qué va a ser de ti‘ de Joan Manuel Serrat en un disco-homenaje al genio catalán junto a artistas como Jorge Drexler, Eva Amaral, Andrés Calamaro o Sílvia Pérez Cruz. Y, ya este año, ha realizado dos colaboraciones para otros artistas: ‘Nueva Inglaterra‘ para Técnicas y Procedimientos y ‘El milagro‘ con Alberto & García.
Noches del Botánico se suma a la larga lista de festivales que anuncian su aplazamiento a 2021 debido a la emergencia sanitaria, tal y como en los últimos días han hecho Primavera Sound y Sónar.
El ciclo de conciertos madrileño arrancaba el 19 de junio de 2020, pero finalmente lo hará el 11 de junio de 2021 manteniendo su programación original con la excepción de Dido y Quique González, que no han podido reubicar sus fechas, y para cuyos concertos el ciclo ofrecerá la posibilidad de devolución de entrada o de canjear el importe antes del 31 de diciembre.
Así queda el cartel de Noches del Botánico de 2021, que seguirá contando con la presencia de Wilco, Rufus Wainwright, Agnes Obel, Belle and Sebastian, Cat Power o Woodkid, quien acaba de anunciar su regreso este año con un nuevo disco, del que todavía se desconocen los detalles.
11/06/21 – Wilco
15/06/21 – Woodkid / Awir Leon
16/06/21 – Estrella Morente / Kiki Morente
18/06/21 – Gipsy Kings ft. Nicolas Reyes and Tonino Baliardo / La Barbería del Sur
19/06/21 – Pat Metheny Side-Eye
23/06/21 – Víctor Manuel / Nando Agüeros
25/06/21 – Zenet / Javier Ruibal
29/06/21 – LP
30/06/21 – Tom Jones
03/07/21 – Belle and Sebastian / Beth Orton
04/07/21 – Crowded House / Laredo
06/07/21 – Agnes Obel / John Grant
07/07/21 – Rufus Wainwright
08/07/21 – Cecile McLorin Salvant / Tigran Hamasyan Trio
09/07/21 – Tomatito con Duquende, Israel Fernández y Antonio Reyes / Alex Conde
10/07/21 – Diego El Cigala
15/07/21 – Asaf Avidan / Mayra Andrade
16/07/21 – Zucchero / Patáx
17/07/21 – Vicente García / Tony Succar
18/07/21 – Carlinhos Brown / Cimafunk
19/07/21 – Yann Tiersen / JJ Machuca
20/07/21 – Jessie J
21/07/21 – Youssou N’dour / Cymande
24/07/21 – Andrés Suarez / Isma Romero
28/07/21 – Oscar D’León / Eva Ayllón
29/07/21 – Los Secretos / Twanguero
Y estos son los artistas que aún pendientes de nueva fecha, también han confirmado su participación en el festival:
· Of Monsters And Men / Smith & Thell
· Cat Power
· George Thorogood / Vintage Trouble
· Little Dragon / The Cinematic Orchestra
· Graham Nash / Kiko Veneno
· Herbie Hancock / Alfa Mist
· Imelda May / Nikki Hill
Bryan Adams, uno de los cantantes más exitosos que ha producido el pop norteamericano incluso a día de hoy, pues las cifras en Spotify de sus mayores singles, ‘Summer of ’69’ y ‘Heaven’, publicadas en los años 80, son estratosféricas; copa titulares por haber acusado indirectamente a China, en un post de Instagram, de haber «creado» el coronavirus.
El post en cuestión se compone de un vídeo y un texto. En el vídeo, Adams canta su canción ‘Cuts Like a Knife’, y en el texto, el cantante canadiense lamenta no haber podido salir de gira debido a la crisis sanitaria. Y aprovecha para abogar por el veganismo y para lanzar una serie de teorías sobre el origen del COVID-19 que han sido descartadas por la comunidad científica, como indica The Guardian. La primera es que el virus ha nacido del consumo de murciélagos en los mercados húmedos de Wuhan, y la segunda es que este es una creación humana producida en un laboratorio.
El mensaje dice: «Hoy empezaba mi serie de conciertos en el Royal Albert Hall, pero gracias a un grupo de bastardos avariciosos que comen murciélagos, venden animales en los mercados húmedos y han creado un virus, el mundo entero está parado, sin mencionar a las miles de personas que han muerto por culpa del virus. Mi mensaje a todos ellos, además de «muchas gracias», es que se hagan veganos».
El mensaje de Bryan Adams ha sido criticado en las redes sociales por «racista», mientras el artista ha sido objeto de similares insultos. Otros usuarios han expresado su sorpresa al descubrir que Bryan Adams no es Ryan Adams, sino otra persona con un nombre muy parecido.
Tras un trabajo tan exhaustivo como ‘50 Song Memoir‘, en el que Stephin Merritt hacia una suerte de autobiografía musicada/teatralizada con una canción por cada año de su vida, quizá no cabía esperar tan pronto («sólo» tres años) un nuevo disco de The Magnetic Fields. A un año de cumplir 30 de carrera (tragamos saliva, por la parte que nos toca), Merritt se saca de su inagotable chistera un nuevo concepto: este viernes lanza ‘Quickies’, un disco con veintiocho canciones urgentes (la más larga, de dos minutos y medio) que buscan un enfoque minimalista en lo musical y aparentemente ligero en lo lírico, alejándose de la sobreexposición emocional y personal de su anterior obra. Aún así, pese a un enfoque mayormente cómico, también observamos ciertos posicionamientos políticos y éticos en varias de sus canciones, como el single ‘The Day the Politicians Died‘ o ‘Kill a Man a Week’. Pero sobre todo es un acontecimiento musical para los que llevamos disfrutándole desde mediados de los 90, un nuevo muestrario de la genialidad sin par del artista neoyorquino. [Foto: Marcelo Krasilcic.]
Ante la ocasión de poder charlar con Stephin sobre este disco uno siente una mezcla de fervor, emoción, responsabilidad y pavor. Los primeros, movidos por su extraordinaria obra; el último, por la imagen de tipo hosco y difícil que ha dado en encuentros previos y, también, en algún que otro directo. Aún así, es una ocasión imperdible, así que uno escucha lo mejor posible en relativamente poco tiempo el streaming que facilita su compañía, lee sus letras y notas de prensa y elabora con mimo un cuestionario… que se va un poco al traste al comprobar que apenas tendremos 25 minutos en la rueda de entrevistas, que la conferencia (OK, boomer!) se acompaña de un cíclico pitido a todo volumen que complica seriamente entender al interlocutor, que habla con voz grave y pausada, haciendo que a veces uno crea que ha terminado su larga exposición… cuando aún tenía algo más que decir. Pese a las dificultades, es un subidón comprobar que no era tan fiero el león como lo pintaban: Merritt se muestra amable, divertido y atento, y hasta te ríe algún pobre chiste (quizá por compromiso, pero ahí está el esfuerzo).
¿Cómo estás?
Estoy bien, tomándome un té. ¿Qué tal tú?
Bien, muy bien. ¿Cómo te sientes estos días tan extraños, con la pandemia, el distanciamiento social, etcétera?
No puedo escribir absolutamente nada, porque estoy atrapado en mi apartamento. No puedo escribir ni una canción. Mi rutina habitual es que estoy todo el día en casa y de noche, sobre las nueve, me voy a un bar y empiezo a escribir. Así que, aunque mi profesión es muy solitaria, tengo contacto humano. Y no he tenido de eso desde hace seis semanas, porque estaba en cuarentena antes de que todo el mundo se encerrara. Para cuando estaba sano, ya estaban en cuarentena todos los demás.
«‘Quickies’ es muchas cosas distintas que ’50 Song Memoir’ no era»
Hablemos de ‘Quickies’. ¿Fue liberador poder escribir canciones de ficción después de un disco autobiográfico como ’50 Songs Memoir’?
Sí. Cada disco que hago es una reacción al anterior, esa es la motivación principal. No necesariamente rebelarse contra el álbum anterior, sino tomarlo como un trampolín que te aparte de allí. Así que ‘Quickies’ es muchas cosas distintas que ’50 Song Memoir’ no era. En ’50 Song Memoir’ todas las canciones tenían sobre tres minutos, creo, o en torno a tres minutos. Y en ‘Quickies’ ninguna se acerca. En ’50 Song Memoir’ todas las canciones eran más o menos ciertas. Bueno, no «más o menos»: todas las canciones eran ciertas, con la única excepción de que Allen Ginsberg nunca escribió un soneto (Nde: se refiere a ‘Judy Garland’, donde canta eso, «and Allen Ginsberg wrote a sonnet»). Todo lo demás es cierto. Y no solo cierto, sino sobre mí o sobre cosas que me afectaron directamente a mí. Era aseverativo, era decir «esto pasó». O incluso «esto está pasando». Y en ‘Quickies’ muchas canciones no han pasado o están pasando, sino que me gustaría que pasaran. (Risas) O pienso «¿qué pasaría si esto ocurriera?» Como ‘(I Want to Join a) Biker Gang’ (Nde: «Quiero unirme a un grupo de moteros») o ‘I Wish I Had Fangs and a Tail’ (Nde: «Ojalá tuviera colmillos y cola»). Eso está muy alejado de lo que pretendí hacer en ’50 Songs Memoir’. Además en ’50 Songs Memoir’ todas las canciones tienen arreglos para una media de siete instrumentos –bueno, algunas no tantos y algunas más, pero se aproxima mucho a una media perfecta de siete instrumentos–. Mientras en ‘Quickies’ al menos la mitad de las canciones tienen un solo instrumento, un puñado de ellas tienen dos instrumentos y solo unas pocas tienen algo parecido a una banda. No es un disco de banda en absoluto.
Tal y como has dicho, son canciones muy cortas, algunas extremadamente cortas. Pero en realidad esto es algo que ha venido siendo cada vez más común en tu carrera, al menos en los últimos años. ¿Hubo un momento en tu carrera en el que te diste cuenta de que no necesitabas más de dos o tres minutos para expresar lo que querías?
Bueno, en ’69 Love Songs’ el número de canciones por debajo de dos minutos y medio es veintitrés, la tercera parte. Y en ‘Quickies’ hay cinco más, hay veintiocho. (Risas) Creo que suman unos 40 minutos, no estoy seguro. Así que mi «último periodo» incluiría ’69 Love Songs’. ’50 Song Memoir’ también tenía muchas canciones, y pienso que mi música para teatro también ha tenido mucho de eso. Las canciones cortas son en realidad canciones íntegras, nadie se opone a ellas. Al ser muy básicas son algo que nadie desea cambiar. Mientras puedas cantarla y dejar de cantarla, está bien. Tengo al menos otras 100 canciones que podrían haber estado en ‘Quickies’, pero el asunto de ‘Quickies’ es que eso es lo que son (Nde: «rapiditas», literalmente, aunque sería más apropiado «cortitas»). Así que no podían competir las canciones más largas.
«Tengo unos cien cuadernos llenos con docenas de canciones, de los cuales sería muy sencillo sacar un álbum en la próxima media hora. Pero… no trabajo así»
Como una persona que lucha cada día por sintetizar sus escritos, ¿de verdad es tan simple como usar cuadernos pequeñitos, tal y como dices en tu nota de prensa?
¡Funciona muy bien, de verdad! Si el cuaderno te cabe en el bolsillo, puedo garantizarte que la canción que escribas en una o dos páginas va a ser muy corta.
¿Y por qué han sido 28 canciones? ¿No tuviste la tentación de buscar un número más redondo?
(Silencio) Es una pregunta justa, y no tengo una respuesta para ella. (Risas)
¿Es más fácil escribir un disco sobre un…?
¡Espera! ¡Espera! Sí tengo una respuesta (para la anterior pregunta): iban a ser 29 canciones. Pero como habíamos decidido que se publicaría en cinco discos de 7″, tuve que eliminar una.
Vaya. Es una pena.
29 es como el regalo de San Valentín previo al 69. (Risas) Y es un número no tan bonito de dividir. Si hubieran sido 30, hubiera sido sencillo de dividir en los cinco EPs: tres canciones por cara y ya está. 29 suponía desestabilizar eso, un rechazo de esa fórmula. Definitivamente el 29 significaba cosas que el 28 no. (Risas) 28 no es un número que se pueda defender ideológicamente o estéticamente. No ofende a nadie.
Ya veo. ¿Es más fácil escribir un disco sobre un determinado concepto, como el anterior, o uno sin concepto, como este?
Bueno, sí tiene un concepto: es un disco con canciones de 2 minutos y 30 segundos o menos. Excepto por ‘Come, Life, Shaker Life!’ que dura un poco más porque el guitarrista añadió una outro. Es más fácil escribir un disco que no tenga un tema concreto porque tengo unos cien cuadernos llenos con docenas de canciones, de los cuales sería muy sencillo sacar un álbum en la próxima media hora. Pero… no trabajo así. (Risas) Y no sé si eso sería un buen disco, sería algo disperso, extraño… Probablemente tendría repeticiones que sería aburrido, con falta de hilo conductor, temas reiterativos…
«Roxy Music hicieron el mismo álbum diez veces, haciéndolo cada vez mejor hasta que llegaron a ‘Avalon’. Es claramente su obra maestra, y no había ya nada más que hacer, así que se separaron»
Sí, suena mal.
Claro. Es difícil saber si el álbum sería bueno. De la manera en que trabajo es más fácil comprobarlo. Siempre digo que Roxy Music hicieron el mismo álbum diez veces, haciéndolo cada vez mejor hasta que llegaron a ‘Avalon’. Es claramente su obra maestra, y no había ya nada más que hacer, así que se separaron. (Risas) Yo trabajo de la manera contraria. Es como si jugara al ping pong conmigo mismo, un ping pong en el que la mesa va cambiando de forma.
¿Cómo llegó a ti la imagen de ‘Kraftwerk In a Blackout‘?
Una vez que The Magnetic Fields estábamos actuando en Raleigh, Carolina del Norte, en un nuevo espacio de conciertos que se llamaba como la compañía eléctrica local… No recuerdo su nombre, supongo que sería Raleigh Electric, o algo así. Y en mitad del show, el suministro eléctrico se vino abajo. Tuvimos que escoger entre renunciar a tocar o seguir sin electricidad. Y continuamos, descubriendo que, aunque la guitarra eléctrica era inútil, el violoncello y el piano iban bien. Simplemente éramos una banda distinta. Y recordé una vez que había visto a Kraftwerk en directo, en torno a la época de ‘Electric Café’, no recuerdo dónde. Creo que es la única vez que les he visto. Y recuerdo vivamente una frase: «El robot no funciona». En una canción aparecía un robot que se movía, interactuaba. Y allí estaba el robot, pero no pasó nada, ni se movió, no había nada a lo que mirar en toda la canción. Así que la idea de un fallo eléctrico en un show de Kraftwerk me la dieron ellos mismos. Están tan comprometidos con su show que, si hay un fallo en el robot, no van a volver a escena a hacer algo entretenido. Te ponen a mirar el robot inmóvil durante nueve minutos, ¡y ya está! (Risas) Admiro su compromiso.
La idea de ‘The Day the Politicians Die’ (Nde: «El día que los políticos mueran») debe ser una fantasía para muchos ahora mismo. ¿Por qué has sentido la necesidad de escribir una canción así ahora?
Lo que me maravilla es por qué no lo he hecho antes. La pregunta es «¿Por qué he tardado tanto en escribir esta canción?» (Risas) O «¿por qué cientos de escritores de canciones no la han escrito antes?» No lo sé.
«Escribo canciones como si jugara al ping pong conmigo mismo, un ping pong en el que la mesa va cambiando de forma»
Pero además de en esta canción, hay más temas similares, en el disco, como ‘Kill a Man a Day’, que tiene un claro componente feminista. o ‘Castle Down the Road’, que podría leerse como la deriva de la civilización occidental, de algún modo. ¿Es ‘Quickies’ tu disco más concienciado?
(Nde: Se hace el silencio, incluso más largo e incómodo que el resto de los silencios previos) Eeee… ¡Ha! (Nde: eso es algo parecido a una carcajada, pero muy corta) Aunque no estaba siendo irónico sobre estos temas, no espero que ocurran. Realmente me encantaría que cada político del planeta NO estuviera muerto ahora mismo, y realmente NO me encantaría que todos los hombres del planeta cayeran muertos ahora mismo. En cuanto a ‘Castle Down a Dirt Road’, es más bien sobre una calamidad que unos tipos provocan, una explosión de armas químicas que provoca mutaciones a los animales y a los niños, provocando una guerra. No es una idea utópica. Por alguna razón en mis canciones hay muchas comunas, grupos no-familiares que viven juntos. ‘Me and Fred and Dave and Ted’, de ’50 Song Memoir’, es sobre cuatro personas en dos habitaciones. ‘The Blizzard of ’78’ habla de una comuna en Vermont. Y hay otras que ahora mismo no me vienen a la cabeza. Pero en cuanto a si este disco es concienciado, también contiene canciones como ‘(I Want to Join a) Biker Gang’, que está alejada de ser concienciada. (Risas)
Sí, y de hecho creo que cuando pase la pandemia va a haber muchos que se unan a una banda de moteros.
¡Sí! Cuando escribí la canción no quería unirme a una, pero después de ver el vídeo, definitivamente quiero estar en una banda de moteros. Parece muy divertido. (Risas)
Los espectáculos que hicisteis para ’50 Song Memoir’ han sido de lo mejor que haya visto en el Auditori del Primavera Sound, en Barcelona…
¿De verdad? ¡Gracias! ¿Pudiste ver a Grace Jones?
Sí, fue fantástico.
Desgraciadamente no pude verla, pero todos en el grupo y en el equipo la vieron y les encantó.
Fue una maravilla. Pero lo que quería preguntarte es si crear toda aquella escenografía tan compleja para tan pocos conciertos no fue muy difícil, agotador, caro para apenas poder hacerlo unas pocas veces.
Sí, no ganamos nada de dinero. (Risas)
Bueno, es preocupante, pero no era exactamente lo que quería saber…
(Risas) No ganamos ni un dólar, gracias por preguntar. (Risas)
Lo que me preguntaba es si fue duro prepararlo con tanto mimo y no poderlo presentar en tantos sitios como os hubiera gustado.
Sí, fue un problema, porque hicimos muy pocos shows en Europa.
Al menos a algunos nos hicisteis muy, muy felices.
Me hubiera gustado hacer muy, muy feliz a mucha más gente. (Risas) Creo que solo fue en el Primavera, en Londres y en el festival de Edimburgo.
Es una pena.
Sí. Quisimos separarnos al calor de la madera. (Risas) [Nde: el escenario era una reproducción en madera de la habitación de juventud de Stephin, con todas los recuerdos y cosas que mencionaba en las canciones de ’50 Song Memoir’.]
«El mejor disco de Nick Cave es ‘Murder Ballads’ y nadie le obliga a poner los nuevos en perspectiva con aquel, como pasa conmigo y ’69 Love Songs'»
¿Y cómo ves desde este punto de tu carrera los discos que sucedieron a ’69 Love Songs’: ‘i’, ‘Distortion’…?
Mi idea con esos discos era la de ofrecer una colección de discos que me represente completamente a mí, lo más amplia posible. Los veo como parte de una colección de discos.
¿No sientes como si ’69 Love Songs’, que es un disco muy importante para muchísima gente, ha hecho que se minusvalore esos otros discos?
Tanto ’69 Love Songs’ como ’50 Song Memoir’ tienden a debilitar los otros discos simplemente porque son mucho más grandes. También pienso que ’50 Song Memoir’ puede hacer sombra a ’69 Love Songs’, porque este era sobre el amor pero no autobiográfico, o no particularmente autobiográfico. Así que creo que es la primera vez que uno de mis discos se mide a ’69 Love Songs’. Pero el principal objetivo de ’69 Love Songs’ era hacer una gran declaración que definiera mi carrera, lo hizo, y estoy feliz por ello. Me alegra que ’69 Song Memoir’ sea el disco que me defina. Nunca creí que me definiría una declaración tan positiva, y realmente no estaba pensando en que lo hiciera cuando salió, pero veinte años después, estoy más que satisfecho de no haber hecho un disco de «murder ballads» que me definiera. El mejor disco de Nick Cave, por mucho, es ‘Murder Ballads’, pero nadie se lo recuerda. Es un disco fantástico y nadie le obliga a poner los nuevos en perspectiva con aquel, como pasa conmigo y ’69 Love Songs’. (Guarda silencio) No sé a dónde quería llegar con eso, pero ’69 Love Songs’ es dulce, repipi, mono. Aunque tenga partes muy oscuras, lo que le define es AMOR. Y eso me gusta.
El pasado otoño hiciste un par de shows en los que recuperaste las canciones The Gothic Archies y Future Bible Heroes. ¿Hay alguna posibilidad de que vuelva alguno de estos proyectos para hacer nuevas grabaciones?
Oh, sí, lo estoy pensando. Aunque habíamos publicado un disco hace algo más de cinco años (Nde: entiendo que se refiere a ‘Partygoing‘ de Future Bible Heroes, de 2013), lo cual es muy rápido para nosotros. Considerando que hemos hecho tres discos en 25 años. (Risas) ¡Vamos a por otro!
Esta semana la batalla por el single número 1 en Estados Unidos ha estado reñida entre el remix de ‘Say So’ de Doja Cat con Nicki Minaj y el remix de ‘Savage’ de Megan Thee Stallion con Beyoncé. Tanto ‘Say So’ como ‘Savage’, en sus versiones originales, ya aparecían entre las 6 canciones más escuchadas en el país, por lo que los remixes de ambas han buscado darles el empujón definitivo para llevarlas al número 1, y finalmente ha sido ‘Say So’ el que lo ha conseguido, mientras ‘Savage’ se ha quedado en el número 2.
El número 1 del remix de ‘Say So’ es el primero para Doja Cat en Estados Unidos y, aunque parezca mentira, también el primero para Nicki Minaj, que no solo se ha quedado cerca de serlo varias veces (‘Anaconda’ alcanzó el número 2, ‘FEFE’ con 6ix9ine alcanzó el top 3) sino que, en sus 10 años de carrera, ha llegado a ingresar hasta 109 canciones dentro de la tabla de Billboard sin lograr un número 1 con ninguno de los 108 anteriores. Así, Nicki se convierte en una de las artistas que más tiempo ha tardado en alcanzar la cima del chart americano, en concreto, 10 años y 3 meses, quedándose cerca de los 11 años transcurridos entre el debut de Kid Cudi y su primer número 1 con ‘THE SCOTTS’ con Travis Scott la semana pasada; y también la que más singles ha tenido que publicar para conseguirlo. Solo Justin Bieber había tardado tanto, si bien en su caso lo consiguió con su single número 47, ‘What Do You Mean?’.
El remix de ‘Say So’ es también la primera colaboración entre dos mujeres raperas que topa la cima del Billboard, según Genius. Como apunte, ‘Say So’ es a su vez el primer número en mucho tiempo para el malogrado Dr. Luke, uno de sus co-autores. En concreto, desde que ‘Dark Horse’ de Katy Perry logró dicha posición en enero de 2014.