Entre los artistas que merecieron más atención en 2020, hoy recuperamos el nombre de NZCA Lines. El proyecto de Michael Lovett, sobre todo conocido por su trabajo en la banda de Metronomy o como miembro de la gira de Christine and the Queens, llegaba a su tercer álbum en solitario el pasado verano. Foto: Aleksandra Kingo.
Ponía toda la carne en el asador en el divertido vídeo de ‘Pure Luxury’ y baladas como ‘For Your Love’ nos recordaban en clasicismo a los dorados años 70 (atención a la deliciosa orquesta), pero es ‘Prisoner of Love’ la producción que debió convertirse en un hit. Es hoy nuestra «Canción del Día», aunque sea con retraso.
Prince y el funk son una gran influencia en NZCA Lines, si bien esta canción la conocemos embadurnada de cuerdas disco y beats de dance noventero refinados como si los hubiera coproducido Róisín Murphy, la de ‘Overpowered‘. Un pre-estribillo glorioso en el que se habla de sumisión y redención confirma la que puede ser la canción más pop de un proyecto que tuvo su oportunidad de alcanzar incluso la popularidad de Metronomy, pero que parece haber quedado sin opciones, sepultado por la pandemia. ¿Algún festival nos permitirá bailar esto en el verano de… 2022?
Con retraso, hace unas horas se conocían los primeros datos de streaming de ‘Lo vas a olvidar‘, esa colaboración entre Billie Eilish y Rosalía que llevamos esperando la friolera de 2 años. La canción se ha viralizado en Youtube, donde ya van 20 millones de visualizaciones en 2 días y pese a lo modestísimo del videoclip, ¿pero qué ha pasado en Spotify?
Billie Eilish es la 7ª artista más escuchada en esta plataforma a nivel global y a Rosalía la encontramos en un nada desdeñable puesto 72. Estaba claro que la recepción del tema iba a ser apoteósica y así ha sido: ‘Lo vas a olvidar’ ha alcanzado al puesto 4 del global de Spotify en su primer día completo con 3 millones de streamings, destacando el número 3 de Estados Unidos, que garantiza otra entrada para Rosalía en el Billboard Hot 100 tras la semana que duró en listas ‘TKN’ con Travis Scott.
En España, curiosamente, la encontramos más abajo, en el puesto 7, por lo que el tema no será uno de los números 1 directos en nuestro país que sí ha conseguido Vila. De hecho, la encontramos incluso por detrás del remix de ‘Zorra’ que Bad Gyal se ha marcado con Rauw Alejandro, que ha llegado al puesto 6.
A falta de comprobar cómo evoluciona la canción que aparece en la banda sonora de un capítulo especial de ‘Euphoria‘, aunque tampoco es que parezca hecha con demasiadas ambiciones comerciales, ‘Lo vas a olvidar’ no tiene pinta de representar el mayor éxito de ninguna de las dos implicadas. Ni siquiera ha supuesto un máximo para Rosalía en la tabla global de Spotify. Ese máximo corresponde a ‘La noche de anoche’ con Bad Bunny, que durante su lanzamiento en noviembre llegó a ser número 2 en Spotify a nivel mundial con 6,6 millones de reproducciones en un solo día. Acercándose a los 200 millones ya, ‘La noche de anoche’ pronto superará a ‘TKN’ y se acerca a ‘Yo x ti, tú x mí’ y ‘Con altura’, los mayores hits de Rosalía.
Hoy toca renovar nuestra playlist con lo mejor del mes, en la que recopilamos la música que más recordamos de las últimas semanas. Aparece por tanto el primer tema que escuchamos en 2021, que fue ‘El negacionista’ de Los Planetas, así como los avances de los próximos discos de Zahara, London Grammar y Lana del Rey.
Entre los trallazos para la pista de baile que hemos descubierto en las últimas semanas de 2020 o las primeras de 2021, tenemos lo nuevo de Ellie Goulding con Diplo y Mark Ronson; la remezcla de Dua Lipa con Kylie Minogue para ‘Real Groove’ y al noruego Axel Vindenes, ya nunca más conocido como líder de Kakkmaddafakka. Este ha sido el último ganador del JNSP Song Contest de nuestros foros, presentado por el usuario ibuprofeno.
Entre los artistas revelación o más desconocidos que tenemos que seguir de cerca, Noga Erez, redveil, Yarea o Holly Humberstone. También nos han gustado los singles nuevos de Bill Callahan y Camilo, y por un nuevo vídeo o algún tipo de promo, hemos recuperado temas de The Weeknd, Harry Styles, The Strokes, Britney Spears y Oneohtrix Point Never.
Zahara / MERICHANE
Axel Vindenes / Something
Kylie Minogue, Dua Lipa / Real Groove (Studio 54 Remix)
Rigoberta Bandini / Perra
C. Tangana, Toquinho / Comerte entera
Noga Erez / End of the Road
Eartheater / How to Fight
London Grammar / Lose Your Head
Silk City, Diplo, Mark Ronson, Ellie Goulding / New Love
Bicep / Apricots
The KLF / 3AM Eternal – Live at the S.S.L.
Los Planetas / El negacionista
shame / Great Dog
Paul McCartney / Find My Way
Holly Humberstone / Vanilla
The Weeknd / Save Your Tears
redveil / how 2 find hope
Perfume Genius, Boy Harsher / Your Body Changes Everything
Rigoberta Bandini / Too Many Drugs
Yarea / Volver
Lana del Rey / Chemtrails Over the Country Club
SZA / Good Days
Harry Styles / Treat People with Kindness
Bill Callahan, Bonnie Prince Billy, Ty Segall / Miracles
Kate NV / Lu Na
Camilo / Ropa cara
The Strokes / At the Door
Britney Spears, Backstreet Boys / Matches
Oneohtrix Point Never / Nothing’s Special
‘Drunk Tank Pink‘ de shame es el «Disco de la Semana» en nuestras páginas, un álbum de post-punk hábilmente producido por James Ford que ha dejado singles tan certeros como ‘Alphabet’ o ‘Water in the Well’. El público no se pone de acuerdo en si suena a Fugazi o a The Hives. Estas son 5 referencias, algunas reconocidas.
The Fall / Grotesque (After the Gramme)
La banda de art-punk liderada por Mark E. Smith, fallecido a los 60 años hace exactamente tres años (un 24 de enero fue su deceso), es la mayor influencia de Charlie Steen, reconocida por él mismo. El artista cuenta en las entrevistas que descubrir discos como ‘The N.W.R.A.’ o ‘Grotesque (After the Gramme)’ le cambió la vida y el ADN de The Fall está presente en muchas canciones de shame.
Arctic Monkeys / AM
James Ford es integrante de Simian Mobile Disco, pero el amigo de Jessie Ware también ha hecho carrera de producir impecablemente discos de rock como ‘What Went Down‘ de Foals, con el que ‘Drunk Tank Pink’ guarda alguna conexión, o este de Arctic Monkeys, que no por nada es el más popular de su carrera. El productor es capaz de abrir universos dentro de las composiciones de shame y su trabajo en ‘Drunk Tank Pink’ es otra prueba de por qué está tan solicitado.
Talking Heads / Remain in Light
Si, con ‘Drunk Tank Pink’, shame han buscado crear un disco de rock que no se basase en los códigos más convencionales del género, no es de extrañar que uno de sus puntos de referencia hayan sido los Talking Heads de ‘Remain in Light’. El disco más importante que la banda de David Byrne publicó en los años 80 era conocido por sus interesantes texturas de guitarra y también por su incorporación de ritmos de la música africana, en concreto de la llamada «highlife» nigeriana. Aunque cueste creerlo, esta es otra influencia reconocida por shame en ‘Drunk Tank Pink’. Ni que fueran Dirty Projectors.
Wire / 154
Como vocalista, Charlie Steen se diferencia de sus contemporáneos por evocar la cólera de cantantes como Colin Newman de Wire. ‘Pink Flag’, el debut de la banda, es recurrente en muchas listas de los mejores discos de la historia, pero el grupo publicó otros igual de reivindicables como ‘Chairs Missing’ o este ‘154’ en el que maduró definitivamente. Un trabajo que, en su equilibrio de fiereza punk y sensibilidad experimental, da una idea de por dónde podría tirar la carrera de shame en el futuro.
Fontaines D.C. / A Hero’s Death
Súper original elección. Para nada este disco salió el año pasado. En absoluto sigue en la memoria de muchos. Pero es que las conexiones entre ‘A Hero’s Death‘ y ‘Drunk Tank Pink’ son tan obvias que sería un delito no darle cabida en este artículo: ambos discos nacen de una crisis de identidad y existencial padecida por sus líderes, de un grupo que ha terminado hastiado de las giras, ambos son los segundos álbumes de sus respectivos grupos y muestran una evolución de su sonido hacia la madurez.
Silk City es el nombre del proyecto conjunto de Diplo y Mark Ronson. ‘Electricity’ con Dua Lipa forma parte de la historia, pues ha sido uno de los mayores éxitos del revival del «dance» de los 90, al igual que ‘One Kiss’. Y Diplo, que ya había trabajado con Ellie Goulding en la baladita de tintes EDM ‘Close to Me’, que contó con la participación de Swae Lee en un remix, lleva este nuevo tema a la década de «one hit wonders» como ‘What Is Love’ y ‘Saturday Night’.
Pese al perfil variado que presenta Ellie Goulding, de la balada a los territorios incluso oscuros, hay que recordar que muchos de sus grandes éxitos continúan perteneciendo a la pista de baile. Es el caso de ‘Burn’ y varias producciones junto al ahora mismo desaparecido Calvin Harris: de ‘Outside’ a ‘I Need Your Love’. Este nuevo single de Silk City con Goulding es un nuevo intento de llevar esa canción a la meta de ‘Electricity’, una referencia en el vídeo y también en la letra.
Aunque no haya pistas de baile abiertas, la gente de hecho sigue queriendo bailar, como demuestra el éxito de ‘Future Nostalgia‘, si bien ‘New Love’ tira más bien hacia los territorios de ‘Chromatica’. Te gustará si te gusta… ‘Rain on Me‘. Anclada en los 90, repetitiva, breve y por tanto adictiva, ‘New Love’ también recuerda a aquellas producciones de Jimmy Sommerville en solitario que parecía que podían petar… pero con las que al final no pasaba nada, en parte por su simpleza.
El vídeo, aunque sencillo, deja claro su cometido con Ellie Goulding interpretando a la cantante de un club con una peluca a lo Dolly Parton, y también a uno de los asistentes. El resto, procedente de la comunidad LGTB+, se besa, hace voguing o baila frente al espejo, a veces en la soledad a la que obliga la distancia-de-seguridad. Diplo y Ronson, por cierto, aparecen «missing», valga la contradicción, en un tetra-brik que quizá algún día acabe valiendo un potosí en Ebay.
Hizo la coreografía de ‘Around the World’, una de las más icónicas de la videografía de Daft Punk, si no la que más. Fue responsable del momento más divertido que nos dejó ‘Los amantes pasajeros’ de Almodóvar (‘I’m So Excited’). Ha hecho un par de anuncios con Beyoncé (H&M, concierto en Londres), y Goldfrapp (‘Train’), Paul McCartney (‘Dance Tonight’), Kanye West (‘Heard ‘Em Say’), Kylie Minogue (‘Jubilee Concert’) y Coldplay (‘True Love’) también han estado entre sus clientes. Si no conoces a Blanca Li desde luego no ha sido por falta de intentos y oportunidades.
Uno de sus últimos proyectos se ha dejado ver durante los últimos días de diciembre y los primeros de enero en Madrid, ofreciendo multitud de pases por día e incluso de manera simultánea. El público se ha dividido siempre en grupos de 10 por imperativos relacionados con la pandemia. Los asistentes a un -en estos días- gélido Teatro del Canal se han enfrentado a una experiencia de realidad virtual e interactiva tras colocarse los convenientes casco y sensores en brazos y piernas con la ayuda de unos simpáticos azafatos/as. Una vez dentro, el Madrid asolado por la covid-19 y el frío desaparece para dar lugar al París del pasado siglo.
Sin llegar a salir realmente de un espacio muy reducido de metros cuadrados y de un escenario de lo más gris, cuando no directamente negro como el tizón, ‘Le Bal de Paris‘ se beneficia de lo avanzada que está la tecnología de realidad virtual para dar al espectador la sensación de movimiento, de estar en un mundo mágico paralelo. Un armario que te permite ser un perro, una conejita o un elegante príncipe, un ascensor que no se mueve pero que hasta te marea, un laberinto en el que te pierdes junto al resto de los asistentes, un mundo en el que no te da vergüenza hablar con otros espectadores porque todos estáis bajo las máscaras de otros personajes… En tu cabeza, un movimiento puede suponer que te caigas al agua al tratar de subir a un barco. Lo que está sucediendo de verdad es que estás dando un triste paso al frente como si te fuera la vida en ello.
En esta orgía de sensaciones «fake», el futuro en el que querremos vivir dentro de pocos años visto lo visto, la música y los tonos más irritantes a lo Disney de ‘Le Bal de Paris’ son lo de menos. Como me dijo un colega asistente: «he bailado, he sido una princesa y al final hasta me han aplaudido. ¿Qué me estás contando de que no te han gustado las canciones?».
Nadie atiende tampoco a las cuatro líneas de guión en una historia básica construida a base de pinceladas. No merecía la pena desperdiciar recursos en ese sentido, pues es casi imposible prestar atención a los pobres actores y bailarines, cuando el público está demasiado ocupado tratando de reconocerse en un espejo que ni siquiera existe. ¿Alguien tiene alguna duda de que lo de ‘Black Mirror‘ va a ser un cuento de niños en nada? 8,5.
La devoción de Rhye por la figura de la mujer sensual, reflejada en las portadas de todos sus discos, llega a un nuevo destino en ‘Home’, titulado así porque Mike Milosh por fin ha encontrado ese «hogar» que tanto anhelaba después de pasar toda la vida viajando de un sitio a otro, viviendo en mil sitios y en ninguno, de Tailandia a Montreal. Ese lugar es Big Sur, pero también el corazón de su pareja romántica y creativa, la artista Geneviève Medow-Jenkins.
A ambos les ha unido su afición al mundo espiritual, pero ‘Home’ no es en absoluto un disco influenciado por la música neoclásica como el EP ‘Spirit’ ni mucho menos podría sonar en las sesiones de música ambiental que Genevìève organiza, las Secular Sabbath, dedicadas a desarrollar actividades como masajes terapéuticos o ceremonias de té. Más bien, ‘Home’ parte de los sonidos explorados por Rhye en su anterior álbum de estudio, un ‘Blood‘ en el que el canadiense ya empezaba a ceder mayor protagonismo a los instrumentos orgánicos, sin descuidar su particular fórmula, mimada disco a disco, de R&B y soft-pop minimalista, elegante y pulcro, a veces hasta hace sonar estos estilos como si les hubieran pasado una plancha por encima, para bien y para no tan bien.
‘Home’ es un trabajo continuista que logra diferenciarse en los pequeños detalles: esta vez las cuerdas toman mayor prominencia, y un coro infantil danés aparece en varios temas para reforzar el componente celestial de este disco dedicado al amor doméstico. Esto no significa que las canciones de Rhye se duerman en los laureles: los ritmos de la música disco más suave de los años 70 están presentes en los tres mejores singles del largo, estos son, ‘Come in Closer’, de arreglo orquestal tan intenso como su letra «hemos muerto juntos un millón de veces»; ‘Safeword’, una delicia de «lounge disco» cuyo arreglo de cuerdas es toda una fantasía que está pidiendo a gritos ser sampleada; y ‘Black Rain’, el tema más abiertamente post-disco de todos, pero centrado en una pasión expresada lentamente, sin prisas.
‘Home’ es otro álbum de Rhye exquisitamente producido, pero en el que la sutileza melódica de Milosh, que en sus mejores momentos puede poner los pelos de punta, vuelve a no dar demasiado de sí en ciertos puntos. Si el artista es capaz de cautivar, al principio del largo, con una ‘Beautiful’ que obliga a pensar en Sade, también es capaz de incitar al bostezo en varios cortes como ‘Hold You Down’ o ‘Fire’ en los que es muy difícil adivinar una melodía recordable, pese a estar estos orquestados y arreglados divinamente. Especial mención merece un ‘My Heart Bleeds’ donde la interesante producción electrónica, un poco Björk, queda desaprovechada en una composición melódica plana, un problema recurrente en el segundo tramo del álbum.
Enmarcado por dos composiciones corales que recuerdan a los océanos armónicos de Julianna Barwick, ‘Home’ desarrolla su lado más pastoral en ‘I Need a Lover’, de nuevo sin dejar una melodía demasiado memorable; hace cosquillas en los oídos con la lujosa instrumentación de ‘Helpless’, otro de los singles; y consigue que el coro infantil suene fantasmal en ‘Holy’. No es suficiente para ponerse estas canciones en bucle, pero al menos hacen la escucha de ‘Home’ más dinámica.
Calificación: 6,8/10 Lo mejor: ‘Come in Closer’, ‘Safeword’, ‘Black Rain’ Te gustará si te gusta: Natalie Prass, Tei Shi, Kelsey Lu, Sade, Lighthouse Family Youtube:vídeo de ‘Black Rain’
Parte de la redacción evalúa ‘Ropa cara’, el nuevo single viralizado de Camilo.
«El colombiano Camilo, conocido por canciones como ‘Tutu’, sube un peldaño con la breve pero consistente ‘Ropa cara’. El tema habla sobre “esas mutaciones que uno tiene y hace por amor por más descabelladas que parezcan”, renegando en cierta medida de las grandes marcas: por eso tiene tanta gracia que la producción vaya «mutando» del reggaetón al trap y del trap al son cubano. Respecto a esto último deja un final precioso, casi salido del repertorio de Buena Vista Social Club. Suma el hecho de que solo haya 2 personas involucradas en la composición y producción de esta canción, en lugar de 20. Una es Camilo, y la otra Edgar Barrera, mano derecha de unos 200 temas de Maluma (de ‘Hawai’ a ‘Medellín’) y ahora definitivamente enterado de que la recuperación del viejo folclore es lo que mola”. Sebas E. Alonso.
«Camilo vuelve para deleitarnos con otra canción campechana de las suyas. Por si no era suficiente el doble sentido de ‘Vida de rico’ volcado en una melodía buenrollista que parecía mirar de reojo la de ‘I’m Yours’ de Jason Mraz, una de las canciones más insufribles de la década pasada, ‘Ropa cara’ ahora salta de estilo en estilo para descubrirnos lo que ya sabíamos, que la música de Camilo no va precisamente sobrada de imaginación. Da un poco de pereza la publicidad gratuita que hace su letra a grandes marcas de la moda, pero menos apetecible es su composición en el estilo «monstruo de Frankeinstein» cuyas partes suenan como tres canciones de Bad Bunny en una, pero sin la gracia ni el carisma de este». Jordi Bardají
Teatro Barceló, la discoteca/sala de conciertos de Madrid por la que han pasado grupos de todo pelaje, de Imagine Dragons a Belako, de Swans a Sexy Zebras, de Dorian a los Ilegales, está en el punto de mira después de haber celebrado un evento de música electrónica supuestamente ignorando los protocolos sanitarios estipulados por ley. El periodista Miguel Frigenti ha reproducido un vídeo de la fiesta en sus redes que se ha hecho viral, procedente de una cuenta de Instagram ahora borrada, en el que puede verse a un grupo de gente bailando y gritando sin mascarilla y sin guardar distancia de seguridad. A raíz del vídeo, hoy es tendencia en Twitter el término «Cayetanos».
La sala ha emitido un comunicado en el que lamenta el contenido del vídeo y señala que este muestra un «hecho puntual y extraordinario» que tuvo lugar al final de la sesión «como consecuencia de una reacción espontánea de una parte del público, localizado en una zona muy concreta de la sala». El texto indica: «Queriendo situar en el contexto los 9 segundos del vídeo, la sala quiere dejar claro que inmediatamente después de las imágenes, el personal de acceso de control de la sala reaccionó con la mayor celeridad expulsando del local al grupo de personas que participa en las imágenes, por incumplimiento de la normativa sanitaria».
El vídeo en cuestión, reproducido por medios como El Mundo o Huffington Post, ha provocado la respuesta de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, que pedirá a la Policía Municipal que abra una investigación para examinar lo ocurrido en Teatro Barceló, según ha podido saber ABC amparándose en fuentes de la Consejería de Sanidad. ABC informa que «desde la Policía Municipal de Madrid aseguran que no tuvieron conocimiento de la fiesta hasta esta misma mañana, cuando el vídeo se hizo viral», apuntando que el evento sería otro de miles y miles que se han dado en Madrid de manera ilegal desde la aplicación del estado de alarma.
«Estas imágenes resultarían divertidísimas si no se hubieran producido hace diez minutos, justo el día en el que hemos hecho récord de contagios. Vosotros a lo vuestro :)», ha escrito Frigenti dirigiéndose a la sala. Se refiere a que este jueves, cuando ha tenido lugar el polémico evento, se ha producido en España un nuevo récord de casos de coronavirus: más de 44.000 nuevos casos. El vídeo de Teatro Barceló se está difundiendo por las redes sociales con la tercera ola en pleno auge y con los festivales de verano en la cuerda floja después de la cancelación de Glastonbury. Antes de que se celebrara el evento, Teatro Barceló subrayaba en sus redes su intención de «extremar las medidas de seguridad frente a la Covid-19 para que podamos disfrutar con la máxima tranquilidad».
La fiesta, que ha transcurrido desde la tarde hasta la noche sin la actuación prevista del DJ Yago Roche, también ha provocado la indignación de Facua, que ha denunciado las imágenes de la fiesta ante la Comunidad de Madrid. Su portavoz Rubén Sánchez ha expresado: «Esto sólo puede derivar en una multa con cinco ceros y el cierre temporal del Teatro Barceló. Salvo que la autoridad competente decida mirar hacia otro lado.» Más duro, Antonio Maestre ha pedido el cierre definitivo de la sala.
Rigoberta Bandini lanza hoy un nuevo single llamado ‘Perra’ que está llamado a ser uno de los más celebrados de su repertorio, tanto por lo que tiene de bailable como por lo que tiene de reivindicativo y feminista. La artista catalana actúa este sábado 23 de enero en Madrid Brillante con todo agotado, y el 9 de abril lo hará en el Nuevo Teatro Alcalá, en el marco del festival ¡BRAVO MADRID!anunciado el pasado mes de diciembre.
La autora de ‘In Spain We Call It Soledad‘ o ‘Too Many Drugs‘ presenta en ‘Perra’ otra de esas canciones que se van creciendo poco a poco a la vez que transitan lugares inesperados. La producción de Esteban Navarro y Stefano Macarrone de Mendetz coquetea con los ritmos mecánicos de Kraftwerk, con el electropop más burro y con distintos tipos de distorsión vocal para llegar a un final que se abre a la pista de baile y termina bien arriba, mientras la melodía de Rigoberta desprende el poso clásico, setentero, presente en la obra de esta artista que al fin y al cabo ha crecido escuchando a Mocedades y a Roberto Carlos.
El conjunto de todo vuelve a ser una composición totalmente distintiva en sus diferentes cambios de ritmo, en la presencia de versos recitados en «spoken word» con otros cantados, y también en su fusión de pop melódico y electrónica bailable, que la hacen sonar como el remix EDM de una canción pop de los años 70, como Massiel pasada por sintetizadores y cajas de ritmo.
Todo este entramado instrumental que puede recordar a los momentos más electro de La Bien Querida sirve a Rigoberta Bandini para mandar un mensaje feminista con el que busca apropiarse del término «perra» , el cual ha solido ser usado para denigrar a las mujeres. Por su mensaje caben tanto plegarias tipo «si yo pudiera ser perra, por favor, dejadme serlo, solo pido ir sin correa a pasear» como desafíos tipo «yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo, pero no quiero llevar nunca el bozal», una referencia a la autora Virginia Despentes, y un final épico en el que grita «quiero ser una perra» antes de terminar sola al piano, como si todo lo sucedido anteriormente hubiera sido producto de una alucinación… o de una epifanía.
Como explica Paula Ribó en nota de prensa: “La palabra ‘perra’, como pasa con muchos otros animales, tiene connotaciones peyorativas en femenino. Empiezo diciendo que me gustaría ser el perro de un perro y después paso a perra. Me gusta ese salto porque en el primer verso dices «oh, qué bonito, qué naif» y a partir del segundo ya te escandalizas: «¿perra? ¿qué quiere decir? ¿que le gusta perrear? ¿que es una guarra? ¡¡aaah!!». A mí esa reflexión es la que me parece el mensaje feminista de la canción, que podamos escuchar la palabra ‘perra’ haciendo el ejercicio de eliminar toda connotación sexual o peyorativa”.
Esta semana ha llegado el esperado single conjunto de Billie Eilish y Rosalía de cara a la montaña de novedades que pueden escucharse desde hoy viernes 22 de enero en, lo has adivinado, las plataformas de streaming. Entre los temas que han podido escucharse a lo largo de los últimos días también se encuentra el de Weezer, que han anunciado el segundo de dos discos que lanzarán este año en el que tampoco habrá festivales ni conciertos, al menos de momento.
Si los devotos de Donald Trump han sorprendido este mes de enero asaltando el Capitolio, es posible que el rock haga lo mismo este año volviendo a las listas de éxitos, y no solo de la mano de Miley Cyrus: milagrosamente, Royal Blood han publicado los primeros avances de su próximo disco, entre ellos un ‘Typhoons’ que suena a los Muse más bailables; y entre las novedades que ya puedes escuchar en nuestra playlist actualizada hay que destacar los nuevos temas de Maggie Lindemann, Architects o The Vaccines.
En el plano internacional, sí, el single de Jason Derulo y Adam Levine existe, pero también hoy es el día en que puede escucharse el regreso de Silk City, el dúo formado por Mark Ronson y Diplo, de la mano de Ellie Goulding; los nuevos temas de Django Django o Mon Laferte, el EP sorpresa de Arca o el nuevo sencillo de Sabrina Carpenter, la otra punta del triángulo formado por Olivia Rodrigo y Joshua Bassett. Sí, parece que la moda de las «canciones respuesta» vuelve de alguna manera.
Mejores aún son las novedades en el ámbito nacional con el «comeback» de dos bandas que solo pueden coincidir en el tiempo por obra y gracia de Dios, las llamadas No sé a quién matar y Tú peleas como una vaca, pero también hay que hablar de la vuelta de Taifa Yallah, el proyecto paralelo de DELLAFUENTE; y de las nuevas referencias de Rigoberta Bandini, Rodrigo Cuevas con ORTIGA, Califato 3/4, Alexanderplatz (nuevo disco), babi, que ha sido tendencia en Youtube España con ‘Nací pa esto’; o de Bad Gyal con un remix nada tardío de ‘Zorra’ con Rauw Alejandro.
Entre las curiosidades que ya puedes escuchar en nuestra playlist de novedades se encuentra la versión emo-punk de ‘drivers license’ de jxdn (sí, ya hay covers de esta canción), el remix de ‘A Hero’s Death’ de Fontaines D.C. por Soulwax que es todo un pepinazo; o la versión a piano de ‘It’s a Sin’ de Pet Shop Boys por Years & Years, producto de que Olly Alexander actúa en la serie del mismo nombre que está a punto de estrenarse.
Rosalía y Billie Eilish han estrenado su single conjunto ‘Lo vas a olvidar’ hoy 21 de enero a las 18.00, como se había anunciado. La información de ‘Lo vas a olvidar’ disponible en las plataformas indica que Billie es la artista principal de la canción y que Rosalía es la artista invitada, a pesar de estar obviamente titulada en español. El tema formará parte de la banda sonora de la segunda temporada de ‘Euphoria‘.
Sin que pueda extrañar a nadie que a Rosalía y a Billie les haya unido musicalmente una balada en lugar de un pepinazo a lo ‘bad guy’ o a lo ‘TKN’, sí puede sorprender lo lejos que han decidido ir a la hora de hacer una canción ambiental y atmosférica. Producida por FINNEAS pero con la participación de El Guincho en la composición, la instrumentación lúgubre y espaciosa de ‘Lo vas a olvidar’ puede recordar a la de ‘The Gate’ de Björk, una de las artistas que más han influido a la catalana. Es especialmente tensa en su uso de los silencios, por los que asoma el sonido de unos grillos, y contrasta con el dramatismo de la melodía, que Rosalía y Billie cantan tanto en inglés como en español, la segunda con una pronunciación bastante aceptable.
Aderezada también con el autotune de rigor en las voces de las intérpretes, vamos a ir más lejos incluso que ellas y afirmar que la producción de FINNEAS en ‘Lo vas a olvidar’ parece coquetear con el «glitch» o la música electro-acústica en cierto punto de la grabación, sugiriendo que alguno de los artistas involucrados en ella pueden haberse aproximado a la discografía de gente tipo Ryuichi Sakamoto o Taylor Deupree (Rosalía se ha declarado seguidora de John Cage en alguna ocasión). Con todo, ‘Lo vas a olvidar’ parece encontrar un punto en común reduciendo a su mínima expresión los universos de ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?‘ y ‘El mal querer‘, sin realmente explotar ningún sonido en concreto. Queda por descubrir cómo suena ‘Lo vas a olvidar’ en ‘Euphoria’.
Michael Eavis y su hija Emily Eavis, responsables del Festival de Glastonbury, firman el desolador comunicado en el que anuncian que el festival simplemente no podrá realizarse este 2021, al igual que tampoco pudo celebrarse en 2020 debido a la pandemia de covid-19. Con este anuncio en marzo del año pasado comenzó una debacle económica en el sector de la que todavía no nos hemos recuperado.
La noticia es un jarro de agua fría para los que esperasen que a principios de verano, que es cuando suele celebrarse el festival (segunda quincena de junio), una gran parte de la población estuviera vacunada y por tanto pudieran celebrarse este tipo de eventos. Por ejemplo, en España, que va más retrasada que Reino Unido en cuanto a vacunación, se ha vacunado ya a un millón de personas y el ministro de Sanidad Salvador Illa cree que para verano lo estará el 70% de la población.
El comunicado de cancelación de Glastonbury lamenta “este nuevo año de barbecho obligado” e indica que se ha removido “cielo y tierra” para evitar esta decisión. “Se ha hecho evidente que simplemente no podemos lograr que el festival se celebre este año. Sentimos decepcionaros”. Una vez más, aquellos que pagaron su depósito de 50 libras en 2019, es decir, hace más de un año, podrán seguir manteniendo su reserva del festival de cara a 2022.
La noticia deja en crisis la temporada festivalera de primera hornada: si estas personas han removida “cielo y tierra” para que el festival se celebre, pero no se va a poder celebrar, ¿qué ocurrirá con los festivales que se celebran antes de Glastonbury, como Primavera Sound, Sónar o Paraíso Festival? ¿Estarán los artistas internacionales disponibles para realizar giras si no hay «Glasto»?
En plena tercera ola de contagios, por no hablar de los problemas de coordinación que está trayendo la cogobernanza entre gobierno central y comunidades, parece difícil que las autoridades se pillen los dedos en este tema cuando no se los pillaron el año pasado, y en consecuencia tampoco las organizaciones de los festivales. JENESAISPOP ha contactado con todos los festivales citados en este artículo y con varios más para obtener su opinión sobre la cancelación de Glastonbury. Entre las primeras respuestas, responsables de prensa que no están «operativos», en ERTE’s y «no hay noticias de momento».
Mal que nos pese a todos los que dependemos en mayor o menor medida de la música en directo en la industria musical, cada vez resuenan más aquellas palabras de cierto experto que aseguró que no habría eventos masivos hasta otoño de 2021… Esperemos que, como el verano pasado y en la actualidad, de hecho, al menos puedan seguir celebrándose otro tipo de eventos a pequeña escala.
With great regret, we must announce that this year’s Glastonbury Festival will not take place, and that this will be another enforced fallow year for us. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/SlNdwA2tHd
Ryuichi Sakamoto ha vuelto a ser diagnosticado de cáncer. El compositor superó un cáncer de faringe en 2015, el cual le fue diagnosticado el año anterior, y en una nota publicada en su página web, indica que ahora se enfrenta a un cáncer rectal. En el mismo texto, Sakamoto asegura que ya ha pasado por quirófano, que la operación ha sido un éxito y que ya se encuentra recibiendo tratamiento para reducir el tumor. También señala que trabajará en la medida de lo posible mientras convive con su enfermedad y agradece la labor del personal sanitario que le ha asistido durante una época como la actual, marcada por la pandemia.
El compositor japonés, querido tanto por su trabajo en solitario como por sus bandas sonoras, como también por su etapa en la banda de tecno-pop Yellow Magic Orchestra, no ha dejado de trabajar en los últimos años y, si en 2017 publicaba su hasta ahora último álbum de estudio, ‘async’, más adelante se encargaba de las bandas sonoras de películas como ‘My TYRANO: Together, Forever’, ‘The Staggering Girl’, ‘Rage’ o ‘Proxima’ y firmaba la música de ‘Añicos’, el segundo episodio de la quinta temporada de ‘Black Mirror’.
El autor de BSOs tan conocidas como las de ‘Merry Christmas Mr. Lawrence’, ‘El último emperador’, ‘Pequeño Buda’ o ‘Tacones lejanos’, hace unos pocos años declaraba haberse arrepentido de haber compuesto la música de ‘Tacones lejanos’ de Almodóvar después de descubrir que no conocía España tanto como pensaba; y que también lamentaba no haberse acercado más a David Bowie.
Justin Timberlake ha dicho que su próximo álbum está «casi terminado». El sucesor de ‘Man of the Woods‘, el disco que peor críticas ha recibido de toda su carrera por la sensación de postureo que dejaba su apropiación de la estética del mundo rural, puede llegar este mismo año y hay ganas de que un disco de Justin vuelva a molar tanto como ‘FutureSex/LoveSounds’ -uno de los mejores de la década pasada- o ‘The 20/20 Experience’. Al fin y al cabo, estos llegan de uvas a peras: te descuidas y, desde el último disco de Justin Timberlake, te has graduado, casado, convertido en padre o mudado a la otra punta del planeta.
El artista estadounidense, tan en boca del público español después de que Rosalía sampleara ‘Cry Me a River’ en su angelical balada ‘Bagdad’ (¿alguien recuerda que ‘Man of the Woods’ y ‘El mal querer‘ salieron el mismo año?), en absoluto ha mantenido en secreto que ha vuelto al estudio. Y no solo para grabar la banda sonora de la película ‘TROLLZ 2: Gira Mundial’ en la que comparte canciones con SZA (‘The Other Side’) o Anderson .Paak (‘Don’t Slack’). En los últimos meses, el autor de ‘SexyBack’ se ha dejado ver en las redes con su productor de confianza desde hace más de 20 años, Timbaland (sí, otra vez), y también con la revelación Lizzo; el rapero favorito de la industria, Ty Dolla $ign, quien lo mismo aparece en un tema de Post Malone que en uno de Little Mix; e incluso con las hermanas Haim, sin que el propósito de ninguna de estas colaboraciones se conozca por ahora.
Hay quien sí parece tener información de primera mano sobre una de estas colaboraciones. Un «insider» de Popjustice informa que Justin Timberlake y Lizzo efectivamente han grabado una canción juntos en la que también participa el rapero Meek Mill. Esta persona afirma haber escuchado fragmentos de dos canciones nuevas de Justin y asegura que estas presentan un «sonido muy R&B y hip-hop» y que la canción con Lizzo «instrumentalmente suena como una canción de rap, tiene ese rollo animado del trap». Ambas grabaciones suenan «como ‘FutureSex/LoveSounds’ pero en el estilo de trap de 2018 o 2019». Es decir… ¿cómo ya esperábamos? Siempre es interesante, no obstante, esperar qué pueden haber cocinado esta vez los artífices de maravillas del pop-R&B contemporáneo como ‘My Love’, ‘Suit & Tie’ o ‘Don’t Hold the Wall’. Justin, ¡deja la granja! ¡Vuelve al futuro!
Al margen de estas declaraciones dejadas en un foro de música pop que no han sido verificadas, aunque hay que decir que los «insiders» de ese foro suelen ser fiables, de la boca de Justin también ha salido información interesante en relación a su próximo trabajo. El autor de ‘Justified’ ha buscado «trabajar con gente joven y fresca» y ha confirmado haber pasado tiempo en el estudio no solo con viejos amigos como el mencionado Timbaland, su mano derecha Danja (productor de ‘Gimme More’ de Britney Spears y ‘Bad Girls’ de M.I.A., entre otras) y Hit-Boy (productor ‘Niggas in Paris’ de Jay-Z y Kanye West o ‘Sorry’ de Beyoncé) sino también con «nuevos chavales» como KAYTRANADA, el productor canadiense autor de ‘BUBBA‘, conocido por sus beats de house artesanos, coloridos y orgánicos.
Hay ciertas expectativas por que el sexto álbum de Justin Timberlake sea bueno: el anterior dejó el listón bastante bajo, y entre que su actuación en el intermedio de la Super Bowl pasó algo desapercibida, su homenaje a Prince recibió tibias críticas, y que no pasa un año sin que salgan voces críticas que recuerdan que fue él quien le destapó la teta a Janet Jackson, su imagen no está exactamente en las nubes. Aunque tampoco es que la «imagen» importe mucho cuando el público -en general, ajeno a estas polémicas- es aún capaz de convertir una canción como ‘CAN’T STOP THE FEELING!’ en el mayor éxito comercial de su año. ¿Puede que a Justin se le haya apagado la llama y deba volver con Max Martin? Mejor no llamar a la mala suerte…
Medianoche de jueves a viernes, día de lanzamientos musicales. Uno de los más apetecibles tras cuatro singles excelentes es ‘Isles’, el segundo disco de Bicep. Conocimos al dúo de Belfast asentado en Londres formado por Matt McBriar y Andy Ferguson con un primer disco de raíces house y techno pero espíritu melódico ‘Glue’ terminó convirtiéndose en un pequeño clásico, y su segunda entrega llega en unas horas, con algo de retraso respecto a lo previsto.
Corría el mes de marzo pasado cuando conocíamos ‘Atlas’, el primer single de este segundo disco y el tema que lo abre, y ninguno de los temas que hemos escuchado desde entonces ha decepcionado. El último era la semana pasada un ‘Sundial’ aderezado por un sample de una canción de un film de Bollywood llamada ‘Jab Andhera Hota Hai’ de 1973. También este mes hemos conocido el sobresaliente vídeo rodado para ‘Saku’, un tema de UK Garage que cuenta con la colaboración de Clara La San, conocida por su trabajo con Yves Tumor. Pero ‘Apricots’, el segundo sencillo lanzado en el último trimestre de 2020, continúa siendo un gran «highlight» en el álbum. Es nuestra «Canción del Día».
Cuenta Andy en nota de prensa que el primer disco de Bicep fue escrito desde «un lugar muy feliz, casi naïve». En este caso parecen haber querido ahondar en su faceta más espiritual. Explican que, aunque no se consideran personas religiosas y han tendido a evitar este tema porque parece ser el único que viene a la mente cuando se habla sobre Belfast, en esta ocasión sí han tratado de ahondar en lo que significa para ellos haber crecido en un entorno de creencias encontradas.
Oficialmente, ‘Apricots’ quiere con sus voces evocar «los grandes espacios de chill de las raves noventeras», pero a la vez «algo perdido o abandonado». La sensación de confusión la han querido acentuar con un vídeo dirigido por el ganador de un Bafta Mark Kenkin (‘Bait’), y el resultado es una pista con la profundidad y el calado de los Four Tet y Caribou más accesibles.
Después de que en el acto de investidura de Biden, Lady Gaga cantara el Himno Nacional de lo más entregada y de que Jennifer Lopez pidiera «libertad y justicia para todos» en español durante su interpretación de ‘This Land Is Your Land’, tuvo lugar otro evento para celebrar la llegada de Biden.
El concierto se llamó «Celebrating America» y fue inaugurado por Bruce Springsteen, uno de los mayores apoyos musicales del ya nuevo presidente durante la campaña. El Boss escogió la balada ‘Land of Hope and Dreams’, no hace falta decir que llena de significado tal y como ha dejado el país Donald Trump. Eso sí, no es una de las 3 canciones más recordadas del disco de estudio que terminó conteniéndola, ‘Wrecking Ball’ (2012), por lo que quizá su presentación ha pasado algo desapercibida.
También se pudo ver actuar a Justin Timberlake versionando ‘Better Days’ con Ant Clemons, Foo Fighters con ‘Times Like These’, Demi Lovato con ‘Lovely Day’, Jon Bon Jovi, John Legend y Katy Perry. Esta última sin duda ha tenido una de las actuaciones más comentadas, al volver a brillar en la que es su balada más emblemática, ‘Firework’. Algunas de las actuaciones están apareciendo en el canal de Youtube “Biden Inaugural Comittee” junto a los discursos.
No ha sido el caso de la actuación de New Radicals, que no estaban en directo en los exteriores de la Casa Blanca. Los de Gregg Alexander interpretaron por vía telemática, de manera eufórica, ‘You Get What You Give’, que tan importante fue para el hijo de Joe Biden que falleció de cáncer, Beau Biden. Eso sí, decidieron cortar la parte final en la que se metían con Courtney Love, Hanson, Marilyn Manson y Beck. Gregg Alexander había declarado a Rolling Stone que solo tenían 4 minutos para actuar, por lo que no había tiempo para lo que ha denominado “el rap” del tema. Tampoco es que viniera ya mucho a cuento, pero… ¿acaso prescindir de tal parte pudo ser una condición sine qua non para actuar?
Gabriela Casero ha aparcado momentáneamente su proyecto Mow, del que recordarás pequeños virales como ‘Grasiah‘ o ‘Come As You Care‘, para centrarse en su otro proyecto, Casero. Le van muy bien sobrenombre y apellido, pues su música bajo su propia producción podría enmarcarse dentro de lo que se conoce como «bedroom pop», y ahora el castellano es su idioma principal.
La electrónica que utiliza en su primer disco, editado por El Segell del Primavera Sound, es menos brumosa y tiene una mayor querencia por las cajas de ritmo deliberadamente destartaladas (Magnetic Fields y Casiotone for the Painfully Alone podrían ser ahora algunas de las referencias), pero algunas ideas de producción son intercambiables entre ambos proyectos, y al fin y al cabo es la misma voz la que escuchamos.
Lo que más caracteriza las canciones de Casero son, valga la redundancia, su cotidianidad, hasta el punto de que el desayuno ocupa al menos el 20% de estas composiciones. La primera pista habla de la pena que da desayunarse unos ‘Frutos secos’ que se compraron en Ámsterdam a modo de souvenir. ‘Dentro’ trata sobre hacerte el desayuno, pero olvidarse de ello: ahí el álbum parece recrearse en su propia intrascendencia.
Otras canciones apuntan más alto y así, ‘Islas desiertas’, una de las que supera ya el medio millón de reproducciones, sirve tanto como contestación a haters como crítica al paternalismo tipo «old man yelling at cloud». “Me recuerdas a mí misma de pequeña y ya eres viejo / estás lleno de proyectos de opinión y de prejuicios de tu pueblo”, dice uno de los dardos más afilados. «Me recuerdan tus intentos de asombrarme a mis mierdas que detesto», reza otra de las frases, autocrítica.
Mientras ‘La goma de los calcetines’ habla sobre fobias bobas, son mayoría las pistas que hablan de amor y desamor hacia relaciones pasadas o incluso hacia nuestra propia ciudad. ‘Haití’ trata más bien sobre Madrid, de Plaza de España a La Vía Láctea pasando por la Plaza del Dos de Mayo (“la mitad de sitios se llena de noche y la otra mitad me recuerda a ti”). ‘Los planes contigo’, una colaboración con Cariño, tiene ese componente violento (“estoy enfadada y quiero pegarte / ya no me pones nada y tengo un amante”) y ‘Cuanto más’, de sinsentido («me gustas más cuanto más lejos estás, cuanto más me decepcionas»), siempre sin que Casero huya de sus contradicciones y miedos interiores. «Tengo pensamientos aparentemente racionales y no quiero prestarles atención por si se vuelven grandes», dice ‘La goma de los calcetines’.
Esta última canción representa una de las producciones más ambiciosas, con una melodía que podría haber escrito Mari Trini, unas guitarras que recuerdan el paso de Casero por Solo Astra, unos arreglos más sintéticos que podríamos emparentar con Billie Eilish; y todo ello además enlazando con la siguiente pista, ‘Yo soy el verano’, que hasta tiene un punto rap. Una producción, por tanto, más rica de lo que parece, del bombo tipo New Order que irrumpe en ‘Cuanto más’ al simpático teclado de ‘Haití’, y cuyo colofón es el torturado teclado de ‘Cállate’ el satisfactorio dúo con Russian Red. Casero presenta hoy jueves 21 de enero ‘Todo mal’ en Madrid como parte de la programación «Bravo Madrid». Entradas, aquí.
Calificación: 6,9/10 Lo mejor: ‘La goma de los calcetines’, ‘Yo soy el verano’, ‘Cállate’, ‘Islas desiertas’ Te gustará si te gusta: The Postal Service, dani, Casiotone for the Painfully Alone Youtube:‘La goma de los calcetines’
Muchos discos que saldrán este año estaba previsto que salieran el pasado, antes de la pandemia. Es el caso de ‘Drunk Tank Pink’ de shame: tres años enteros han pasado desde que el grupo británico lanzara su aclamado debut ‘Songs of Praise‘ en enero de 2018, y es ahora, en enero de 2021, cuando llega su segundo trabajo, que empezó a grabarse el año pasado. «Si me hubieras dicho, cuando grabábamos el álbum, que pasaría un año hasta que saliera, habría llorado», ha dicho el vocalista Charlie Steen. ¿Quizá mejor que no coincidiera en el tiempo con el disco de Fontaines D.C., que, al fin y al cabo, se quedó a las puertas de ser número 1 en Reino Unido y hasta aspira a un Grammy?
Tampoco es que shame tengan demasiado que envidiar a los de Grian Chatten, que además son amigos, ya que ‘Drunk Tank Pink’ es otro trabajo con el que celebrar el revival de post-punk actual formado por grupos como IDLES, Slaves, Preoccupations, Ought, Viagra Boys o los mismos Fontaines D.C; o en España La Plata, Depresión Sonora o Somos la Herencia. Es más maduro que ‘Songs of Praise’ tanto en lo lírico como en lo musical y las canciones pueden «diferenciarse» tanto las unas de las otras que el grupo, cuando se las pasó al productor James Ford para que las produjera, la única dirección que le dio fue «haz que todo esto tenga sentido». Y lo tiene: el disco mantiene en todo momento su tono acromático, grisáceo, mientras por las canciones asoman influencias de Talking Heads, la música «highlife» nigeriana, el punk-rock de los 2000 o el brit-pop de los 90.
‘Drunk Tank Pink’ recibe su título de un tono de color rosa conocido por reducir el sentimiento de agresividad. Buena parte del álbum ha sido escrito en casa de Steen, cuyas paredes están pintadas de ese color, pero ‘Drunk Tank Pink’ solo reposa cuando se pone melancólico en la britpopera ‘Human, for a Minute’, que versa sobre sentirse insatisfecho con uno mismo («soy solo la mitad del hombre que debería ser»). El resto de canciones, el grupo las toca con la vena del cuello bien inflamada: en ‘Nigel Hitter’ impone, en ‘Snow Day’, la más épica de todas, se crece hasta llegar a un final con el que toca el cielo con los dedos, y en ‘Great Dog‘ termina de explotar definitivamente, en un balazo de punk-rock de 2 minutos (bueno, ni eso) que incitará al pogo en sus conciertos cuando estos puedan tener lugar.
Si, en lo lírico, Charlie Steen ha sacado jugo para sus textos del estrés vivido durante las giras, hablándonos en la vigorosa ‘Nigel Hitter’ de que necesita un cambio de vida urgente, o en la dramática ‘Born in Luton’ sobre el hecho de llegar a casa y descubrir que «no hay nadie dentro» porque todo el mundo ha seguido con su vida («llevo esperando fuera toda la vida», canta desesperado); el guitarrista Sean Coyle-Smith ha experimentado con «afinaciones alternativas» para tocar su guitarra con el propósito de no escribir canciones de rock demasiado típicas. De este modo le salen a la banda temazos tan claros como ‘Water in the Well’, un single anguloso, divertido, que suena como The Strokes versionando a Cate Le Bon; o el más urgente ‘Alphabet’, de ritmo trotón; pero también pasajes instrumentales que llaman bastante la atención, como los cuchillazos de ‘Snow Day’ o el océano de guitarras de ‘6/1′.
Más allá de las canciones, las letras de Charlie Steen vuelven a ser razón de sobra para acercarse a este disco: autor de rimas perfectas que se entienden perfectamente, que huyen de la ambigüedad, la confusión o el absurdo, aunque a veces busquen el «sinsentido» («Great Dog’), el artista deja rimas expresivas en su reflexión sobre el mundo que le rodea (‘Born in Luton’) o sobre sí mismo («represento todo lo que odio, y a la vez soy el hombre en el que siempre he soñado convertirme») y tampoco tiene miedo de sonar cursi cuando toca: en la final ‘Station Wagon’ se promete «conseguir lo imposible» aun anticipando que «no va a ser fácil», solo porque seguirá acompañado de la persona amada, esa que ha conseguido que se sienta «humano» por fin.
Calificación: 7,7/10 Lo mejor: ‘Alphabet’, ‘Nigel Hitter’, ‘Water in the Well’, ‘Snow Day’, ‘Great Dog’ Te gustará si te gusta: IDLES, Fontaines D.C., Slaves… o los clásicos: Talking Heads, Wire, The Fall Youtube:vídeo ‘Water in the Well’
Lady Gaga, una de las cantantes de música pop que más se han involucrado en promover la victoria de Joe Biden y Kamala Harris en las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos, a la postre lograda por estos para disgusto de un Donald Trump que abandona la Casa Blanca con peor imagen incluso de la que tenía cuando entró, ha sido la persona escogida para cantar el himno nacional de Estados Unidos, que no es su tema ‘Government Hooker‘, desgraciadamente, sino el ‘Star-Spangled Banner’, durante la investidura de Biden y Kamala de hoy 20 de enero. La cantante ya interpretó esta canción en la Super Bowl de 2016, la misma en la que ofreció uno de los mejores intermedios musicales de la historia.
Como había informado The Hollywood Reporter, la autora de ‘Chromatica‘ no ha sido la única artista de pop que ha actuado en la mencionada investidura: si ella ha sido la encargada de emocionar a los corazones americanos con su interpretación del himno de rigor, Jennifer Lopez ha ofrecido la que había sido presentada como la «actuación musical» de la velada, en realidad una interpretación de ‘This Land is Your Land’ en la que ha colado un fragmento de su éxito ‘Let’s Get Loud’. Ha añadido unos versos en español pidiendo “libertad y justicia para todos”, en referencia a la Constitución.
Por otro lado, Katy Perry, Bruce Springsteen, Foo Fighters, Jon Bon Jovi, Justin Timberlake, Demi Lovato y New Radicals, que anunciaban su reunión tras 22 años, también han actuado en otro evento celebrado en la Casa Blanca ya durante la noche, «Celebrating America». Una pena que, al final, no viéramos a Rebecca Ferguson cantando ‘Strange Fruit’ frente al ya ex-presidente.
Los Javis han triunfado con ‘La Veneno’ de manera internacional, y hoy es un medio estadounidense, Variety, el que anuncia en exclusiva que el dúo de directores formado por Javier Calvo y Javier Ambrossi ha empezado a trabajar en una serie nueva llamada ‘Cardo’ que estará producida por AtresmediaTV, Buendía Estudios y Suma Latina, el mismo equipo de ‘La Veneno’.
La serie, que ya se encuentra en fase de preproducción y será rodada a lo largo de este año, constará de 6 episodios y girará en torno a la vida de una única protagonista, una chica de 30 años que «está pasando por una crisis enorme» debido a que «sufre una adicción a las drogas, está pasando por una relación tóxica con el sexo, no tiene dinero y no está satisfecha con su cuerpo». La chica siente un gran vacío existencial en su vida «después de haber pasado años trabajando en publicidad y como actriz y después de presentar varios programas de televisión», y con el propósito de «darle sentido a su vida», decide dejar su trabajo para ayudar en su negocio, al borde de desaparecer, a una florista de 74 años que reside en un barrio humilde de Madrid.
A rasgos generales, ‘Cardo’ pretende poner sobre la mesa la toxicidad de los cánones de belleza femeninos que han atormentado a las mujeres nacidas en los años 80 y 90 -las que ahora tienen 30 años o están a punto de cumplirlos- y será, en palabras del programador José Antonio Antón, «un retrato generacional lleno de realidad y basado en la verdad». Este añade: «Mucha gente se reconocerá en las experiencias, reflexiones, miedos y preocupaciones de la protagonista, sin que importe donde hayan nacido». La actriz Ana Rujas está involucrada en el proyecto, así como la guionista Claudia Costafreda. Os recordamos que Los Javis trabajan en una segunda temporada de ‘La Veneno’.
Pese a proceder de los 50 y los 60, durante muchos años ‘Unchained Melody’ fue «la canción de ‘Ghost'», un taquillazo de 1990 en el cual Demi Moore y Whoopi Goldberg tenían sexo, lésbico e interracial (un escándalo para la época), convencidísimas ellas de que el fantasma de Patrick Swayze estaba dentro del cuerpo de Whoopi. ‘Unchained Melody’ sonaba entonces como una balada tirando a cursi, indisociable de la imagen de Swayze y Moore jugando al Ceranova, a la que Martes y 13 y Cruz y Raya dieron su merecido.
El monstruoso éxito en taquilla de la película, después cientos de veces pasada por televisión, distorsionó un poco la valía de la grabación, pero escuchada años después, sobre todo ahora que ha muerto Phil Spector, llama la atención por su rotundidad. De melodía in crescendo en la impecable toma vocal de Bobby Hatfield, es como si este quisiera representar hasta dónde puede llegar la fuerza del amor más grande que la vida. Ese pasado de moda del que ya apenas nos habla Adele. Bobby murió en 2003 mientras dormía, a consecuencia de un ataque al corazón provocado por una enfermedad coronaria y el consumo de cocaína. No es el mejor de los finales, pero al menos había podido ser testigo del «revival» de la canción 25 años después de haber sido grabada. Porque imagínate que eres quien ha hecho una toma vocal como la de ‘Unchained Melody’, que los triunfitos de medio mundo se pasarán media vida tratando de igualar. Imagínate que eres quien ideó ese arpeggio tan imitado en el pop. Imagínate que eres quien ha grabado las cuerdas de ‘Unchained Melody’, que van desde la tensión cinematográfica al ornamento final. Imagínate que has dado con una frase tan extraña como «god speed your love to me» capaz de encandilar a varias generaciones. Yo daría todo lo que tengo por haber sido hasta el que de tan mala manera aporrea el piano en el minuto 2.23.
Me imagino haber puesto los cafés en la grabación de esta maravilla y yo ya me podría morir feliz. La pregunta que nos ocupa es si también Phil Spector se imaginó un poquito que había participado de ella, pues la historia al respecto es truculenta. Nadie en absoluto había producido ‘Unchained Melody’ según las primeras impresiones del single de Righteous Brothers lanzado en 1965. La canción había sido escrita una década antes: la música era de Alex North -14 veces nominado al Oscar por su música, fallecido en 1991- y la letra de Hy Zaret, fallecido en 2007. Todd Duncan la había cantado por primera vez en 1955 en una película, un drama carcelario llamado ‘Unchained’, y la melodía ya era preciosa, pero desde luego carecía de la grandiosidad que la terminó haciendo famosa. La producción.
Hy Zaret se negó a incorporar la palabra «unchained» en la letra, favoreciendo seguramente su universalidad al margen de las «rejas» o «cadenas» de la cinta, y varios artistas la llevaron al top 20 de Reino Unido y Estados Unidos, algo normal en la época. El tema fue nominado al Oscar a Mejor Canción en 1956 y fue interpretado en la ceremonia por Harry Belafonte, pero perdió contra ‘Love Is a Many-Splendored Thing‘. En todo caso, una década después Righteous Brothers quisieron grabar el tema, pues eran muy fans específicamente de las versiones de Roy Hamilton y de Al Hibbler, haciendo los honores en este caso Bobby Hatfield. Dentro del dúo Righteous Brothers, Bobby solía quedarse las notas más altas y Bill Medley las canciones más graves, pero en este caso los dos quisieron cantar ‘Unchained Melody’, teniendo que jugárselo literalmente a cara o cruz. Bobby cambió la entonación final de la canción respecto a lo que habían sido las primeras grabaciones. Como podéis escuchar, la preciosa melodía ya estaba ahí, pero no el estallido final «I need your love».
Se puede escuchar la anécdota de boca del propio Bill Medley a partir de esta entrevista con Song Facts en la que cuenta que fue idea de Bobby añadir esa parte final. En principio, cantó el tema dos veces y se marchó, pero luego volvió al estudio y dijo: «Bill, déjame intentar una cosa», algo «típico de él». Cuenta Bill: «Entonces (Bobby) cantó e hizo la nota alta, ya sabes, la de «I neeeeeed», que no está en la canción original. Después dijo que quería hacer una toma más. Dijo: «creo que puedo hacerlo mejor». Y yo respondí: «no, no puedes hacerlo mejor (risas)»». Y aun así, una mano negra decidió que no era lo bastante buena para ser la cara A del correspondiente 7 pulgadas. En concreto, la de Phil Spector.
En efecto, cuando hablamos de la interpretación de Righteous Brothers de ‘Unchained Melody’, y en concreto de la de Bobby que es quien la cantó, no fue otra cosa que la cara B del single ‘Hung On You’ -una composición de Carole King y Gerry Goffin– publicado en julio de 1965. Pero a las radios no les gustó mucho ‘Hung On You’ y empezaron a pinchar la cara B espontáneamente. Contaba Bill Medley en sus memorias ‘The Time of My Life’ (en honor a su hit en otra peli, ‘Dirty Dancing’) que a Phil Spector no le hizo mucha gracia esta decisión y por lo tanto llamó personalmente a las radios para que no pincharan ‘Unchained Melody’, pero no consiguió evitar lo evidente y el tema, en esta versión, llegó al puesto 4 de Estados Unidos y al 14 en Reino Unido durante aquel 1965.
Este relato fortalece la teoría de que Phil Spector no es el verdadero productor de la canción. Se cree que las canciones que aparecían bajo el paraguas de Philles Records se le asociaban automáticamente, pero que en verdad se encargaba sobre todo de las caras A y no tanto de las caras B ni de los «fillers» en los discos. ‘Unchained Melody’, por el modo en que fue presentada, pertenecería sin duda a esta última categoría. En los primeros singles que se distribuyeron de aquello, Phil Spector figuraba como productor de ‘Hung On You’, pero no de ‘Unchained Melody’, algo que se «corrigió» en sucesivas ediciones. A día de hoy, el crédito depende de la fuente en la que te bases: Phil Spector es el único productor del tema en Tidal, pero Bill Medley y Phil Spector son los co-productores del tema en Spotify.
Bill Medley era bastante claro en 2014 al respecto indicando abiertamente que él como Righteous Brother y no Phil Spector fue quien produjo el tema. Tuviera muchas ganas de promocionar su libro o fuera cierto, estas fueron sus palabras: «Phil producía los singles y yo producía los discos porque a él le habría llevado un año entero producir un disco. Y en aquella época se hacían dos o tres álbumes por año. Así que yo produje ‘Unchained Melody’ aunque creo que Phil se llevó los créditos de producir ‘Unchained Melody’. Pero yo produje ‘Unchained Melody’ y él la puso en la cara B de ‘Hung On You’, cuando por alguna razón empezaron a poner ‘Unchained Melody’ en la radio».
Que ambas canciones grabadas a la vez sean de dos productores diferentes no es tan rocambolesco atendiendo a las diferencias de estilo e instrumentación en la grabación de ambas. Mientras ‘Hung On You’ tiene los coros, la reverb sucia y la percusión juguetona que identifican a Phil Spector y tanto inspiraron a los shoegazers a posteriori, ‘Unchained Melody’ es una canción mucho más pulcra, casi confundiendo la grandeza del «muro de sonido» con sobrecargar la canción y llevarla cuanto más alto, mejor. Escuchada en el recopilatorio ‘Back to Mono’ de Phil Spector, donde por supuesto se incluyó, en concreto entre ‘Just Once In My Life’ de Righteous Brothers y la grabación de las Ronettes ‘Is This What I Get for Loving You’, suena más como una extraña excepción que como la regla.
Pero a pesar del «préstamo», Bill Medley no guardaba mal recuerdo de Spector, a diferencia de tantos otros artistas, sobre todo posteriores: «a nosotros no nos lo puso difícil. Creo que probablemente trataba a las chicas de manera diferente a nosotros los chicos, porque nosotros éramos un grupo de la calle. Éramos rhythm and blues. No es que Phil nos tuviera miedo, pero no creo que quisiera apretarnos las tuercas. Así que era muy respetuoso con nosotros, era divertido trabajar con él. Un buen tipo. Incluso creo que él quería que la gente pensara que era excéntrico pero no creo que fuera tan excéntrico como él quería que pensara la gente. Eso fue en los 60, no sé cómo fue en los 80, los 90 y los 2000 porque ahí ya no veía a Phil».
Modesto a pesar de esta visión de las cosas, Bill Medley, aún vivo y que ejerce de pianista en la canción, sí se atrevió a hacer una confesión menos halagüeña sobre ese piano que tan amateur suena: «si hubiera sabido que esto iba a ser un hit, habría llamado a un pianista mejor».
Miley Cyrus ha recuperado público con ‘Plastic Hearts’. No es solo la sensación generalizada, lo dicen los datos, que sin ser los mejores de su carrera -al menos por el momento- sí van en la dirección correcta. Desde luego son un subidón absoluto después del enorme fracaso que representó el anterior disco de estudio de Miley Cyrus, un ‘Younger Now’ cuyas ventas se estimaron en 200.000 ridículas copias a nivel mundial. Con ‘Plastic Hearts’ Miley Cyrus ya ha vendido más del doble, y lo mejor es que parece quedarle vida para rato. Según las estimaciones de Mediatraffic, van 435.000 unidades y aún a unas 40.000 a la semana a nivel global, se espera que rebase el medio millón estos días, quizá según estás leyendo estas líneas.
Sin ser datos para lanzar las campanas al vuelo, pues el disco ha quedado muy lejos de aparecer entre lo más vendido de 2020, para lo que se requirió este año del equivalente a 1,1 millones de unidades; como decíamos la mejora respecto a la era anterior es substancial. ‘Plastic Hearts’ ha llegado un poco más alto en las listas (puestos 2 y 4 en USA y UK, respecto a los puestos 5 y 8 de la era anterior), pero eso al final da igual: lo que importa es que el álbum no se ha desmoronado en semanas sucesivas.
‘Younger Now’ solo duró 3 semanas en las listas británicas y 8 en las americanas. Este ‘Plastic Hearts’ va por un camino bien diferente, pues ha resistido en torno al top 20 en un periodo tan competitivo como es la Navidad, y además continúa bien posicionado para afrontar estos primeros meses de 2021. Todavía está en el puesto 19 en Reino Unido y en el puesto 24 en Estados Unidos, bajando muy lentamente. De nuevo, no son los mejores datos que hay ahora mismo, pero los streamings de los singles ‘Midnight Sky‘ y ‘Prisoner‘ son muy consistentes, y el público apunta como favoritas a la propia ‘Plastic Hearts’, ‘Angels Like You’ y en menor medida ‘WTF Do I Know’ como posibles nuevos singles. ¿Cuándo moverá ficha la cantante?
Flops
Para disgusto de puristas, ‘Plastic Hearts’ de Miley es número 1 todavía a día de hoy de la tabla rock del Billboard. Probablemente compita en la categoría rock de los Grammy 2022, sobre todo si para entonces ha salido ya su disco de revisiones de Metallica. Eso nos recuerda que, aunque siempre sostengamos que el público del mundo del rock es mucho más fiel que el del pop, hay excepciones.
Últimamente han triunfado los últimos discos de AC/DC y Bruce Springsteen, pero no el disco que editaban el octubre pasado Smashing Pumpkins, que ha cosechado los peores datos de toda su carrera. ¿Quizá porque los singles no eran tan rock sino más bien post-punk, después de todo?
‘Cyr’ ha dado los peores datos de toda la carrera del grupo desde los tiempos de ‘Gish’, con la excepción de aquel ‘Machina II’ que no tuvo una edición comercial al uso. Desde que el debut de Smashing Pumpkins ’Gish’ quedó en el número 146 del Billboard 200 y fuera de las listas británicas (y después fue un sleeper que le llevó a alcanzar la categoría de platino y plata en estos dos países), ningún disco de la banda de Billy Corgan quedaba tan mal posicionado en las listas. ‘Cyr’ entró únicamente al puesto 86 en Estados Unidos y al puesto 71 en Reino Unido, para después pasar a desintegrarse.
A día de hoy solo queda una canción del disco entre lo más oído de Smashing Pumpkins en Spotify y, sin gira a la vista, cuesta creer que el álbum pueda encontrar su manera de resucitar en 2021. Un dato: las últimas pistas del álbum cuentan con unas 100.000 reproducciones en Spotify, una cifra más propia de un grupo local… de mediano tamaño.
Entre las canciones que han destacado en la nueva edición del JNSP Song Contest que termina estos días en nuestros foros organizado por el usuario Neoxma, la del noruego Axel Vindenes. Segundo single en solitario del artista que anteriormente también ha firmado bajo los psedónimos de Axemax, Manhattan o Wild Nature, ‘Something’ muestra en uno de sus mejores pasajes una gran querencia por la música disco, tan de moda en los últimos tiempos, pero no se queda ahí.
‘Something’ es la típica canción de devoción absoluta hacia alguien que ves en una pista de baile y te hace perder la cabeza. De melodía sufrida en su pre-estribillo, en sintonía con las grandes canciones de supervivencia de la música disco onda Gloria Gaynor, presenta un reverso mucho más luminoso en su estribillo. Oficialmente, se celebra “un encuentro entre dos personas que, a pesar de la fuerte lluvia de noviembre, parece convertirse en un excitante y ardiente coqueteo”.
Las cuerdas clásicas de este estilo de música aparecen en un puente como en un hit de La Casa Azul, pero no hay que perderse tampoco su coda final, más entregada al electro y que, de manera inexplicable, en el “radio edit” del vídeo ha sido aniquilada. Ese paso de los 70 a los 80 o incluso a los 90 es lo mejor de la canción y por tanto la mejor manera de entender ‘Something’ en su plenitud es fuera de Youtube, sintiéndolo mucho por la realización en un «sótano de Barcelona» del director Iván Salvador y el protagonismo de la modelo catalana Tanit Cortés.
Curiosamente Axel Vindenes es cantante de Kakkmaddafakka, un grupo especialmente querido en los festivales españoles, a los que acudían frecuentemente a. de P. (antes de la pandemia). Ahora Axel dice que se quiere dedicar a los 70 y a los 80, como indica su equipo de prensa en España. El single anterior, ‘Yesterday’, citaba como referencia a Pet Shop Boys, recordando más bien a one hit wonders tipo Nick Kamen, y venido arriba por la acogida de esta canción de desamor ha decidido seguir la senda.
“Tenía el deseo de hacer este tipo de música desde hace mucho tiempo. Ayer fue una ruptura, no fue el dolor lo que lo superó, sino la confianza en tiempos mejores. Estoy planeando un álbum para finales del invierno. Se lanzará otro single a principios del nuevo año”, ha indicado, esperando poder salir pronto de gira.