Inicio Blog Página 647

Die Antwoord / HOUSE OF ZEF

16

De la irreverencia a la irrelevancia. Los sudafricanos Die Antwoord nos sacudieron durante la década pasada con su personal visión del hip-hop, sus polémicos agravios a otros artistas y su arsenal de imágenes desconcertantes. Su quinto álbum, el primero que conocemos desde el incierto anuncio de su separación, ha tardado 4 años en llegarnos, y no puede estar pasando más desapercibido. Son pésimos tiempos para lo políticamente incorrecto y su mensaje está quedando diluido: es difícil comprenderlo, porque si Ninja y Yolandi Visser lo explicaran demasiado y completamente en serio estarían perdiendo el 50% de su gracia. Panther Modern, uno de los raperos invitados rescatados de la escena underground, arranca ‘HOUSE OF ZEF’ pidiendo que «abramos la puerta». Hay pancartas contra «haters» colgando del cuello, proclamas de «Ninja for President», autorreferencias (‘I Fink U Freeky’) y escuchamos lo que significa el título del álbum… ¿pero dejará el público entrar a Die Antwoord acaso?

La receta sigue siendo la misma: bases hip-hop, trap, a veces tecno, trip-hop o psicodélicas suenan en segundo plano bajo unas letras mitad en inglés, mitad en afrikáans, siempre subyugantes, ora con mensajes de autoafirmación, ora pervertidas. En su objetivo de machacarnos el cerebro, ‘ZONKE BONKE’ y ‘DA GODZ MUS B KRAZY’ no pueden intentarlo más fuerte. A Moonchild la han invitado para cantar que va a «comerte el culo» mientras la oímos relamerse en una canción llamada ‘NAAI IS ’N LEKKER DING’ en la que lo primero que escuchábamos era un coro infantil. A continuación, a Smiley le han llamado para contar que «no es gay», y que «no la tiene pequeña, obviamente», pero que Ninja tiene «la polla más grande». «Siempre la he admirado», incluye la apasionante narración de ‘MY LIFE IS A PORNO’. Nada nuevo bajo el sol en una secuencia que incluye un extraño relato sobre la locura y la muerte a cargo de Roger Ballen (‘WHEN THE SUN GOES OUT’) y una balada reptante llamada ‘DON’T SLEEP’.

Tras estas dos canciones situadas hacia la mitad de la secuencia, ‘BANG ON EM’ vuelve a sacar literalmente la ametralladora, y lo cierto es que esa última parte del disco remonta entre los teclados truculentos de ‘HO$H HO$H HO$H’ y sobre todo el poder de las dos últimas canciones. ‘FUTURE BABY’ representa el éxito de un buen contraste, con la dulce voz de Ninja en las antípodas de una base industrial que ni Chimo Bayo; y el álbum se cierra con una ‘No 1’ que han querido producir bajo un manto de electro ochentero. Ninja, convertido en un crooner del synth-pop, pasea por el mundo preguntándose cómo sienta «ser nadie», sin que nadie te haga «fotos», sin «fama» y sin que «nadie sepa tu nombre», sin que a nadie «le importes», «ni te mire». Después de varios «eye rolling», ‘HOUSE OF ZEF’ se despide dignamente con una curiosa canción de despedida… ¿o es una metáfora de su presente?

Calificación: 5,9/10
Lo mejor: ‘No 1’, ‘FUTURE BABY’, ‘OPEN THE DOOR’
Te gustará si te gustan: Eminem, Enrique y Ana, Diplo
Youtube: ‘No 1’ en Youtube

Andrea Compton ama ‘My World’ de Justin Bieber… pero no tanto como a Coldplay

26

Andrea Compton es una conocida youtuber que a día de hoy suma 585.000 suscriptores en su canal gracias a sus simpáticos vídeos sobre series, películas, cómics, música y cultura pop en general. Por supuesto la música tiene un peso muy importante en el contenido de sus vídeos, y hemos querido pasarle nuestro «tipo test» a Andrea para que nos descubra la música favorita y la que más le ha marcado.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos?
Siempre he dicho ‘With or Without You’ de U2, pero creo que a día de hoy es ‘Life in Technicolor II’ de Coldplay.

¿Una canción que te haya obsesionado últimamente?
‘Blinding Lights’ de The Weeknd. No salgo de esa canción, ¡la escucho mil veces al día!

¿Canción que asocies a un recuerdo infantil?
‘Say You’ll be There’ de las Spice Girls. ¡Estaba obsesionada con la canción y el videoclip!

¿Qué canción odias con toda tu alma?
‘No One’ de Alicia Keys, porque la escuché tantísimo el año que salió que ahora no puedo escuchar ni 10 segundos de esa canción.

¿Qué canción te encanta pinchar? ¿Y cuál odias que te pidan?
Amo pinchar ‘High School Musical’, Lady Gaga y David Bisbal, todas seguidas, es un súper buen combo. Odio que me pidan ‘Rebelde’, soy fiel defensora de ‘Erreway’ para siempre.

¿Sigues comprando discos? En caso afirmativo, ¿cuál fue el último y en qué formato?
El último de Coldplay, lo tengo en todos los formatos como buena fan. También tengo los últimos de Lizzo y Harry Styles. Depende de la edición me compro más formatos o solo el CD normal.

Hablas mucho de series en tu canal. ¿Con qué serie has descubierto recientemente algún grupo?
A Odesza por la promo de ‘Outlander’ de la última temporada. Me encanta ‘Corners of the Earth’.

¿Cuál es tu plataforma favorita para escuchar música ahora mismo? Por ejemplo, al margen de Spotify/Apple Music, ¿escuchas discos enteros en Youtube?
Me encantan los remix o megamix que hay en YouTube, los que mezclan un artista con otro, hacen versiones 80s de canciones de ahora, etc.

¿Qué opinas del supuesto revival del vinilo o peor aún, del cassette? ¿Es puro postureo o te interesa especialmente?
Creo que hay parte de postureo y parte de querer escuchar música de otra forma. Además, las ediciones de vinilo son mucho mejores que las clásicas de CD y eso a los fans nos gusta más.

¿Cuál es la última canción que has escuchado en Spotify?
‘Love Again’ de Dua Lipa, me flipa.

Nos encantó tu vídeo sobre las revistas de los 2000. ¿De qué artista eras fan en la época? ¿Qué canción recuerdas escuchar a saco?
El primer disco de Avril Lavigne fue mi religión durante mi adolescencia y me lo sé de memoria. Me pasó igual con Simple Plan, Green Day y el primer disco de Estopa. Creo que me los sé todos de memoria.

¿Alguna canción que, en algún momento, te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?
Me daba mucha vergüenza admitir que me encantaba el disco ‘My World’ de Justin Bieber. Ahora admito sin problema que lo amo, ¡jajaja!

¿Qué necesita una canción para ser perfecta?
Canciones que se acercan a la perfección, para mí, serían ‘Blu’ de Jon Bellion, ‘Dog Days Are Over’ de Florence + the Machine y ‘Byegone’ de Volcano Choir. Ah, y toda la discografía de Coldplay, ¡jajaja!

Un remix que te haya vuelto loca.
Soy una pesada, pero…

Woodkid regresa plasmando la monstruosidad casi humana de lo industrial en el clip de ‘Goliath’

7

Woodkid, o lo que es lo mismo, el cantante, músico, realizador y diseñador gráfico francés Yoann Lemoine, despuntaba en 2013 con su proyecto musical tras haber dirigido videoclips para Katy Perry (‘Teenage Dream’), Lana Del Rey (‘Born to Die’) o Taylor Swift (‘Back to December’). Los vídeos de Woodkid eran una de sus grandes bazas y, aunque el artista ha seguido trabajando detrás de las cámaras –por ejemplo para Harry Styles (‘Sign of the Times’)–, su primer y único álbum de estudio hasta la fecha, ‘The Golden Age‘, data de 2013 (en 2016 compuso la banda sonora para ‘Desierto’ de Jonás Cuarón y editaba un EP junto al pianista Nils Frahm).

Después de haber anticipado su regreso musical con un teaser a finales de 2019, por fin, siete años después, su segundo álbum es una realidad. Aunque de momento no se conoce detalle alguno, parece más cerca que nunca con la edición de su primer single de adelanto. Se trata de ‘Goliath’, canción estrenada este viernes que, como es habitual, redunda en una música electrónica épica y oscura, con un marcado carácter cinematográfico. Y, también como acostumbra, está presentada con un videoclip de espectacular factura.

En este caso nos traslada al corazón de una industria minera a través de uno de sus trabajadores. A través de la mirada de este, hastiada, confusa y triste, podemos observar cómo una cantera de mineral se revela totalmente monstruosa, con ciertos rasgos que revelan, de manera insólita, maneras casi humanas. Casi de manera literal. Así lo explica Lemoine: «Trata sobre escala, sobre toxicidad. Sobre estas delirantes máquinas industriales que representan tan bien mi miedo y ambigua atracción por la locura humana. Este es el mundo que hemos construido en torno a ‘Goliath’, un mundo en el que el dominado puede derrotar a lo gigante, lo invencible».

Westerman hace un pop paciente y sofisticado que puede perdurar más allá de las playlists

2

Westerman fue uno de los nombres más desconocidos por el gran público presentes en la pasada edición del Vida Festival de Barcelona. Él es un muchacho londinense cuya música recuerda al llamado «sophisti-pop» de artistas veteranos como Sade o The Blue Nile y al de artistas contemporáneos como Wild Beasts o MorMor. Su primer disco, ‘Your Hero is Not Dead’, sale el próximo 5 de junio.

Con Westerman podríamos estar el enésimo proyecto de «bedroom-pop» de turno, pero no. Las canciones del británico suenan tan mimadas, elaboradas, matizadas y, ejem, sofisticadas como las de cualquier profesional de la música pop que lleve años dedicado a esto. Will Westerman creció escuchando tanto a Bronski Beat y a Tina Turner como a Nick Drake y Neil Young y de niño fue miembro de un coro. Estas circunstancias han expandido su musicalidad y oído para la canción pop clásica, lo cual se refleja en la composición y en la compleja instrumentación de muchas de sus canciones, como ‘Outside Sublime‘ (atentos a su precioso videoclip) y ‘Waiting on Design’, que con un pie en el art-pop y otro en el easy-listening y el smooth-jazz, desentonarían más en una playlist de hits actual que en radio. La mano de Westerman para la ornamentación instrumental es más evidente aún en temas com ‘Think I’ll Stay‘, la más The Blue Nile de su repertorio.

Las mejores canciones de Westerman pueden ser ‘Blue Comanche’ y ‘Confirmation’. La primera empieza recordando a Fleet Foxes (el artista tiene una canción folki muy bonita llamada ‘Mother’s Song’) pero luego se convierte en una hija muy probable del sonido de Wild Beasts y Cigarettes After Sex, a los que Westerman recuerda vocalmente. ‘Blue Comanche’ es buen ejemplo de cómo unos teclados y unos tarareos bien colocados al final de una canción pueden elevarla sin esperarlo. La segunda, hoy nuestra Canción Del Día, usa el ritmillo de ‘Smooth Operator’ y guitarras y teclados desorientados para minuciosamente construir una composición de pop elegante que se crece en el estribillo final de la manera más sutil posible. Suena a que podría haber salido en los 80 en el mejor de los sentidos. Y ojo al homenaje a René Magritte en el diseño gráfico de su debut: esto sí es tener las cosas claras.



Escucha los «Revelación o Timo»

Lo mejor del mes:

Nicolas Jaar / Cenizas

15

El nuevo álbum de Nicolas Jaar comienza con ‘Vanish’, una pista que genera tanto terror como una banda sonora de John Carpenter o una «danza de brujas» de Berlioz. Nada bueno anuncian las primeras notas de una composición que después incorpora un lamento repetido como un mantra: «di que vas a volver, di que vas a volver». ¿Quién querrá adentrarse en este entorno tan lúgubre, sucedido por otra pista tan tambaleante como ‘Menysid’?

Nicolas Jaar celebró su 21º cumpleaños publicando un debut llamado ‘Space Is Only Noise‘ que le puso en el mapa de la electrónica experimental internacional. Después vendría el politizado ‘Sirens’, sobre la historia del país de sus padres, Chile; conocimos su proyecto paralelo Darkside; ofreció la versión más luminosa, accesible y bailable de sí mismo bajo el alias Against All Logic, con el que este año ha firmado un segundo disco tras el pelotazo que supuso el primero; y ha contribuido ligeramente a la producción del último álbum de FKA twigs, para varios medios de comunicación, el gran álbum de 2019. Ni que decir tiene que una obra que se llama ‘Cenizas’, firmada con su nombre y apellido, supone un retorno a lo más oscuro.

Apartarse del «mundanal ruido», oxigenarse, deshacerse de sus vicios… era la gran inquietud de este artista hace unos años cuando quiso «sentir todo» y para ello dejó «el alcohol, el tabaco, la cafeína, la carne, etcétera». Antes de que la humanidad se confinara, él se declaró «en cuarentena al otro lado del mundo» para trabajar durante unos meses en su nueva música. Nicolas Jaar se las prometía muy felices entonces, pero pronto se dio cuenta de que el mal no se había ido a ningún sitio, más bien se lo había llevado consigo, y sus pensamientos negativos están concentrados en este ‘Cenizas’. En la canción titular asegura que «cada día nuestro mundo se achica o se derrumba»; ‘Vacíar’ (sic) es pura tenebrosidad, ‘Hello, Chain’ nos entrega más sonidos de ultratumba… Son los miedos del artista llamándonos desde el más allá. «Ya no cabe nada, pero estamos juntos sin noticias del otro mundo».

John Coltrane continúa siendo una referencia para Nicolas y en especial ‘Crescent’ (1964) ha sido una inspiración en este álbum. Le gusta particularmente cómo suena «húmedo y seco al mismo tiempo, trascendente en su sutileza y humildad». Añade: «no se basa en nada salvo en su humilde fe en la melodía, el ritmo y la libertad». «No grita desde una montaña ni se regodea en su subjetividad», indica. Este mensaje publicado en su web es importante porque se publicó apenas unas horas antes del día de salida de ‘Cenizas’, anticipando y condicionando su escucha, y porque da varias de las claves de lo que encontraremos en él.

El disco tiene un ambiente mortecino y depresivo en muchos momentos, pero también consiente el ritmo tribal aportado por el polvoriento blues de ‘Mud’, cuya letra encierra un punto de esperanza («esperaremos / la paciencia es nuestra virtud»). El ambiente de la pista titular es onírico (además, cuando canta en castellano no puede evitar parecer un poquito Devendra Banhart) y la melodía de ‘Garden’, a piano, es un oasis de belleza donde no cabe el horror con el que esta aventura había comenzado. No obstante, no es el desenlace del viaje, pues aún faltarán la caída de ‘Xerox’ y el cierre con ‘Faith Made of Silk’, una canción que con su batería y sus sintetizadores, bien podría ser de Apparat. Nicolas vuelve a usar la palabra «fe» y vuelve a la «cima de la montaña» pero desde luego no es para chillar desde ella. Desde allí asegura que «una cima es tan solo el camino hacia un descenso», sin imponer al público cuál era el lado bueno. Eso quizá depende de nuestra subjetividad, pero no tanto que el artista mantenga su buena mano para transmitir la idea de luz y la de sombra, la del vicio y la de virtud.

Calificación: 8/10
Lo mejor: ‘Cenizas’, ‘Garden’, ‘Agosto’, ‘Mud’, ‘Faith Made of Silk’
Te gustará si te gustan: Brian Eno, el último Scott Walker, Burial, Apparat
Youtube: ‘Cenizas’ en Youtube

Fiona Apple / Extraordinary Machine

12

‘Fast As You Can’, ‘Limp’ y ‘Paper Bag’ no habían logrado dar a Fiona Apple el impacto que había tenido ‘Criminal’, pero la sombra del multiplatino en Estados Unidos de ‘Tidal‘ jamás condicionará a la artista. Nunca la veremos a la caza del público mayoritario. ‘Extraordinary Machine’ suena como un álbum que, tomando como base algunas ideas del pasado, abre tímidas nuevas vías para el futuro. ‘Get Him Back’, por melodía, parece empezar donde se queda ‘Fast As You Can’; el álbum se promociona con dos sencillos simultáneos y uno de ellos es una balada al piano grabada en una toma llamada ‘Parting Gift‘: la Fiona que conocimos influida por el jazz sigue ahí.

Sin embargo, la producción del álbum, salvo un par de excepciones, es a cargo de Mike Elizondo (Dr Dre), también encontramos a ?uestlove tocando instrumentos, y pese a que este no es un disco de hip-hop, hay cambios sustanciales. ‘Tymps (The Sick in the Head Song)’ cuenta con un punto tropicalillo con sus marimbas y su retahíla de instrumentos, a saber, un mellotron, un clavinet, un Wurlitzer, una celesta, un «tack piano«… que también repiten en el single ‘O’ Sailor’, donde además encontramos un órgano Farfisa listado entre tantas otras cosas que su enumeración casi requiere de un bidón de palomitas. Y sin embargo… no se nota. La producción es de una sobriedad que ni gusta ni disgusta.

Ni resulta unitaria: las dos canciones que no están producidas por Mike Elizondo lo están por la ex mano derecha de Fiona Apple Jon Brion, con quien había redondeado su gran obra maestra. Estas pistas han decidido situarse abriendo y cerrando el disco. La propiamente titulada ‘Extraordinary Machine’ y ‘Waltz (Better than Fine)’ hacen honor a este último nombre, como invitando a una danza colorida, explotando el lado más luminoso del jazz. «Tymps» y ‘Window’, gracias a sus arreglos, pueden encajar en esa vertiente del álbum, pero el «difícil-tercer-disco» suena un tanto indeciso entre el sonido por el que apostar tras 6 años de espera.

Las letras de Fiona, en cambio, siguen sacando punta a las decepcionantes relaciones humanas. ‘Oh Well’ indica: «cuando yo buscaba tranquilamente afecto / tú estabas buscando mis imperfecciones / qué desperdicio de amor incondicional / en alguien que no cree en las cosas». ‘Parting Gift’ abre los ojos en medio de un beso «más de una vez» para concluir: «aquello acabó mal pero me encanta cómo empezamos». Mientras ‘Window’ opta por cortar algo por lo sano, la agresiva ‘Get Him Back’ planea «cómo matar aquello que no podemos atrapar», y después llama a su siguiente amante «un esnob despreciable» que cayó «tan abajo» que ni se atrevía a «mirar a la cara».

‘Extraordinary Machine’ es, tal y como lo encontrabas en una tienda de CD’s, o tal y como puedes descubrirlo hoy en tu plataforma de streaming favorita, otro buen álbum de Fiona Apple que no representa un enorme paso adelante en lo musical pese al cambio de productor, pero en el que su lengua viperina se mantiene y también el nivel compositivo en cuanto a melodías. El problema es que el disco está completamente perseguido por su historia, la de la filtración de sus primeras maquetas con Jon Brion: ¿qué sería de ‘Extraordinary Machine’ sin su buena ración de fans proclamando, por ejemplo, en los comentarios de Youtube, que las maquetas de este tercer álbum conforman el mejor disco de Fiona Apple, su verdadera obra maestra?

En 2002 han pasado tres años desde la edición de ‘When the Pawn…’ y Brion y McAfee-Maggart -primero el apellido materno- se empiezan a reunir para grabar con la idea de sacar el álbum para otoño. El disco empieza a retrasarse ad nauseam, los fans entienden que a Sony no le está gustando el resultado y emprenden una campaña para que salga cuanto antes, pero no por ello recibiendo más que filtraciones de maquetas sin masterizar hasta que el álbum se edita en 2005 -¡a finales!- y rehecho por Fiona sin Brion, junto a Mike Elizondo. Para entonces son muchos los que ya se habían hecho a las 11 grabaciones filtradas y secuenciadas, es decir, un disco como un piano, y el drama de «la maqueta era mejor», uno de los lugares comunes de la historia de la industria musical, tiene aquí uno de sus puntos de discusión más apasionantes.

Dos canciones de Jon Brion no cambian apenas, algunas sufren grandes retoques (los arreglos de ‘O’ Sailor’ y ‘Get Him Back’ son nuevos, pero el espíritu es muy similar) pero otras parecen canciones completamente diferentes… y algo peores que en su versión original. En la versión original de Brion el álbum se abría de manera imponente con una versión con las cuerdas a todo gas de ‘Not About Love’, y continúa de manera tenebrosa con ‘Red Red Red’, aquí como en una película de miedo. Son dos canciones que en la versión definitiva del álbum no abren sino que casi cierran, haciéndonos reflexionar sobre la importancia de la disposición de los elementos, qué decisiones hacen de un disco una obra de arte y cuáles no.

En declaraciones a Rolling Stone, el reportaje deja claro que fue Fiona y no su discográfica quien no estaba contenta con las grabaciones originales. Apple cuenta que esas canciones podrían haberse quedado incluso sin editar en «territorio «no me importa nada»», y explica que el problema es que «no había tenido tiempo de convivir con las composiciones antes de grabarlas, por lo que realmente no sabía lo que quería». Es gracioso que una frase del álbum sea «estoy indecisa sobre ti otra vez» y que incluso una canción como la gran ‘Please Please Please’ sea una composición sobre la creación musical, en la que Apple bromea: «no más melodías / carecen de impacto / son bonitas / ya se ha inventado antes / ¡danos algo que nos resulte familiar!».

En la versión original del álbum, este era el tema de cierre. Es comprensible que en su huida de lo «familiar», de lo que ya «conocemos», Fiona Apple pasara de la versión original del disco. Para empezar, porque los arreglos quitan peso al verbo. Y además porque ciertos arreglos no acentúan el significado último de la composición. La artista no tenía por qué convertir ‘Extraordinary Machine’ en una banda sonora de Tim Burton, y mucho menos en la banda sonora de ‘Amelie’. Lo malo es que, en su huida razonable, no terminó de dar con una solución alternativa que impresionara tanto como el disco filtrado.

Así, un tercer álbum con una personalidad muy marcada, representando una era muy definida de Fiona Apple, acabó ante nuestros ojos desdibujado. E involuntariamente más que como un disco como una experiencia de comparativa musical sin parangón, a la que estoy seguro de que algún día se le hará justicia en forma de reedición con los 2 discos. Aunque sea en 2045.

Fetch the Bolt Cutters‘ es nuestro Disco de la Semana.

Calificación: 7,9999/10
Lo mejor: ‘Not About Love’ (Jon Brion), ‘Get Him Back’ (cualquiera de las dos), ‘O’Sailor’ (cualquiera de las dos), ‘Extraordinary Machine’, ‘Waltz’, ‘Parting Gift’
Te gustará si te gustan: Yann Tiersen, las bandas sonoras, los dramas de discos filtrados y maquetas
Youtube: la maqueta

Rita Indiana vuelve a la música ‘Como un dragón’ «de ‘Game of Thrones'», mezclando metal y dembow

3

Aunque a Rita Indiana le va mejor que bien como novelista y columnista, no se había alejado del todo de la música. Si ya lo había demostrado con el regreso puntual que supuso el gospel-merengue político ‘El castigador’, la dominicana anuncia ahora su primer álbum en 10 años. Se titula ‘Mandinga Times’, verá la luz el próximo mes de junio y ha sido producido enteramente por Eduardo Cabra, Visitante, conocido por su trabajo en Calle 13 y Trending Tropics. Sucede al genial ‘El juidero‘, el disco que junto a su banda Los Misterios publicaba Rita en 2010, revolucionando absolutamente el panorama alternativo latinoamericano modernizando el merengue y, a su modo, contribuyendo a la amplia presencia actual de artistas sudamericanos en el mundo anglosajón.

‘Mandinga Times’ ha sido anticipado por ‘Como un dragón’, single que avanza el sonido de este disco, que Rita ha definido a The Fader –que estrenaba su vídeo en exclusiva– como «oscuridad envuelta en comedia». «Tiene capas de folclore caribeño y electrónica. El resultado refleja mi admiración por la teatralidad de grupos como Os Mutantes, Aramis Camilo y Iron Maiden», asegura. Y lo cierto es que, efectivamente, la canción se sitúa a medio camino del electro-rock, a base de guitarrazos envueltos en cajas de ritmo sintéticas y bailables, próximos al dembow.

En su letra, Rita resucita con su gracia habitual a su alias La Montra, esta vez a lomos de «un dragón de ‘Game of Thrones'» para ajustar cuentas con raperillos advenedizos, «pa comérselos de cena»: en su ego trip, machaca con el verso «Por letra no te preocupe, / que yo soy mi propia escuela. / En lo que tú sacate un coro / yo escribí 5 novelas». El vídeo dirigido por Noelia Quintero –realizadora boricua que precisamente adaptó para el cine la novela de Indiana ‘Papi‘– es una fantasía de ciencia ficción protagonizada por la propia cantante y que mezcla imágenes reales inspiradas por el expresionismo alemán con escenas de animación 3D. La Montra ha vuelto.

El «sé que voy a morir pero quiéreme mientras viva» de Fiona Apple en ‘I Want You To Love Me’

18

Pese a los esfuerzos de Sony por hacer de ‘Shameika’ algo parecido a un single de Fiona Apple, pues es la canción que aparecía hace una semana en las playlists de novedades de todo el mundo y en las aún llamadas «indies», el público se ha decantado claramente por ‘I Want You To Love Me’.

Es lo primero que nos encontramos al enfrentarnos a ‘Fetch the Bolt Cutters‘ y en todo caso sería con razón: estamos ante una de las canciones más directas de toda la carrera de la artista, desde su debut ‘Tidal’ hasta ‘The Idler Wheel…‘ pasando por las dos versiones de ‘Extraordinary Machine’. Los primeros segundos desconciertan porque no sabemos qué tipo de álbum nos vamos a encontrar. ¿Más electrónico? ¿Más experimental? Pero enseguida emerge una de las líneas de piano más cristalianas y livianas de su historia en una composición que podría llamarse simplemente «Deseando amar».

Fiona Apple ha explicado en Vulture que ‘I Want You To Love Me’ comenzó como «una canción de amor para alguien que no había conocido aún». Cuando volvió a salir con Jonathan Ames la canción empezó a ser un poquito sobre él… pero cuando volvieron a romper ya no. «Así son las cosas. El destinatario de las canciones cambia un montón», dice. Al margen de eso, el tema está influido por la meditación practicada por la artista en los últimos años, con un momento un tanto filosófico en el que se plantea si un sonido se produce si no hay nadie ahí para escucharlo. Concluyendo que sí.

Apple también habla sobre la muerte, sabiendo que la aguarda («Sé que cuando me vaya mis partículas se disolverán y dispersarán (…) Y que nada de esto importará a largo plazo»), pero a pesar de ello se niega a renunciar al amor en el sonoro estribillo que no para de repetir. Una muy bonita composición enriquecida por uno de sus puentes nerviosos y apasionados, por parte de una autora que muchas veces ha optado por el feísmo, y en la que al final improvisa como las cantantes de jazz que tanto ha admirado: Ella, Nina, Billie…

Lo mejor del mes:

¿Se ha apagado la estrella de James Blake?

49

Parte de la redacción evalúa el anticipado primer single de James Blake en 2020, sucediendo a su álbum del año pasado ‘Assume Form‘.

«No termino de entender del todo –si es que no es solamente una impresión errónea mía– por qué ‘Assume Form‘ sufrió cierto desprecio por parte de muchos de los antiguos seguidores de James Blake. Pudo no ser un álbum perfecto, pero era lo suficientemente emocionante, atrevido y vibrante como para no desmerecer a sus dos primeros álbumes. Y este ‘You’re Too Precious’ está en sintonía. Si bien los apitufados «you’re too precious» del inicio tienen un punto irritante, terminan siendo hipnóticos. Pero lo mejor, quizá, está en los giros de la canción: la producción de las palmas y las voces –colabora Dominic Maker, mitad de Mount Kimbie– y sobre todo la transformación que vive la canción cuando la voz (más o menos) natural y el piano de Blake toman el protagonismo en los versos, resultan estimulantes. Sí habría que señalar que su letra no es lo más conseguido de ‘You’re Too Precious’: pese a la bonita idea que plantea –cuando una persona que se hace tan indispensable en tu vida, que no la imaginas sin él/ella/ello/elle–, versos como «me comeré el pelo en tu comida» rechinan de lo lindo». Raúl Guillén.

«Como ‘Retrograde’, ‘You’re Too Precious’ se sustenta en base a un bonito loop melódico sobre el que James Blake construye la canción. Es delicada la instrumentación hecha con piano y palmas sintetizadas (¿un guiño a Rosalía?), delicada la interpretación vocal de un James que no puede seguir sonando más enamorado… ¿y ya? La canción obviamente no tiene mayor propósito que la de existir sin más, es un regalo para fans, pero la pregunta que plantea es por qué hablamos de James Blake ya en estos términos cuando aún no se han cumplido ni 10 años desde el lanzamiento de su debut. En algún punto, el artista parece haber perdido la inspiración de antaño y sus últimos pasos artísticos han sido cada cada vez menos emocionantes. Será que su sonido ha sido demasiado influyente, será que solo se puede ser original una vez… pero ‘Assume Form‘ y ahora ‘You’re Too Precious’ muestran a un compositor ablandado y acomodado, sin ganas de explorar nuevos límites». Jordi Bardají

«Las dos cosas que más se recuerdan del último disco de James Blake son las colaboraciones con Travis Scott y con Rosalía. De la última toma prestadas las palmas en este nuevo tema llamado ‘You’re Too Precious’ que no ofrece mucho más que ese ritmo y lo que promete su título: un compendio de armonías bonitas. ¿Demasiado bonitas para moverse siquiera, y emprender un viaje como el de ‘Retrograde’? Cuestionado últimamente por los sectores más culturetas (incluso sus inicios), se hace flaco favor a sí mismo publicando un tema con tan poca enjundia. Aviso para artistas: en un mundo de 100 novedades semanales, ni el confinamiento es excusa para publicar algo si no tienes nada nuevo que decir». Sebas E. Alonso.

‘Devs’: la ambiciosa serie de ciencia ficción del director de ‘Ex_Machina’

14

Alex Garland ha llegado a la televisión huyendo del cine. A diferencia de directores afines como Denis Villeneuve o su compatriota Christopher Nolan, Garland no ha podido (o no ha sabido) mantener una independencia creativa dentro de la industria de Hollywood sin generar conflictos. Tras dos décadas trabajando como novelista (‘La playa’) y guionista (‘28 días después’, ‘Nunca me abandones’, ‘Dredd’), Garland debutó en la dirección con una modesta producción de ciencia ficción: ‘Ex_Machina’ (2014). El éxito y la repercusión de la película -ganó el Oscar a los mejores efectos visuales y fue nominada a Mejor guión original, escrito por el propio director- propició que la Paramount le ofreciera 40 millones de dólares y a una estrella como Natalie Portman para que dirigiera la adaptación de ‘Aniquilación’, el best-seller de Jeff VanderMeer.

El resultado fue una estupenda cinta de ciencia ficción que, sin embargo, fue tachada por los productores de “demasiado intelectual y complicada”. Tras la negativa del director a realizar un nuevo montaje y cambiar el final, Paramount decidió distribuir la película solo en los cines de Norteamérica y China. Para el resto del mundo, se la vendió a Netflix. Cansado de batallar contra Hollywood, Garland aceptó la propuesta del canal FX (propiedad de Disney y productora de éxitos como ‘Fargo’, ‘Hijos de la anarquía’ o ‘American Crime Story’) para realizar una serie.

‘Devs’, emitida en España por HBO, se puede ver como una ampliación del universo conceptual de ‘Ex_Machina’. De nuevo, la trama discurre en una oscura empresa tecnológica liderada por un CEO tan genial como mesiánico (Nick Offerman, conocido por la serie ‘Parks and Recreation’). Y, de nuevo, esa compañía está embarcada en una investigación cuyos resultados podrían tener una enorme trascendencia científica y filosófica. Lo que cambia es el campo de conocimiento: de la inteligencia artificial y el transhumanismo, a la mecánica cuántica y las teorías del multiverso de Hugh Everett.

Sobre una base de thriller de conspiraciones, y anclada en un fondo dramático acerca de la imposibilidad de aceptar la pérdida de un ser querido (atención al emotivo capítulo cinco), Garland elabora un interesantísimo relato de ciencia ficción que reflexiona sobre el determinismo, el libre albedrío, y la posibilidad de “ver” el pasado y “prever” el futuro. Y lo hace como es habitual en él: con un ritmo entre lo hipnótico y lo narcótico, un tono entre lo solemne y lo afectado (cuando uno de los ingenieros se pone a recitar “a los clásicos” en la puerta de Devs cae de lleno en lo pomposo), y una estética kubrickiana de una fuerza visual y simbólica (la estatua de la niña, la iluminación de los árboles, el búnker donde está Devs) deslumbrante.

Gracias también a la inquietante banda sonora compuesta por Geoff Barrow (de Portishead), Ben Salisbury y The Insects –tándem que ya se empleó para ‘Ex_Machina’, entre otros proyectos–, además de las canciones de Low (‘Congregation’), Broken Bells (‘After the Disco’) o Billie Eilish (‘Ocean Eyes’), el director consigue crear una atmosfera cargada de misterio y melancolía perfecta para lograr su objetivo: guiar al espectador por un bosque de conocimiento (no es casualidad ni el apellido del CEO, Forest, ni el bosque de secuoyas que hay que atravesar para llegar hasta Devs), y poner sobre la mesa algunos debates éticos y existenciales que se generan en los edificios cuquis de Silicon Valley. 8.

Y el Razzie al peor maquillaje es para… el nuevo vídeo de Maluma, ‘ADMV’

7

Hoy Maluma publica una canción muy especial, una balada sentida pues no tenía ganas de perrear debido a la covid-19. ‘ADMV’, acrónimo de «amor de mi vida», se presenta con un texto escrito -o dictado- por Maluma: «Es una canción que es muy especial para mí, esto es algo que me sale desde el corazón, me recuerda el motivo por el cual comencé mi carrera y me pone a pensar mucho sobre qué va a pasar en el futuro -si nos vamos a tomar el tiempo de amar al otro, abrazar al otro-. Hoy la entrego para que la puedan dedicar a todos los seres que amamos antes de que se nos vayan».

Cuenta Sony que el vídeo iba a ser grabado en Grecia en medio del «Maluma Word Tour», pero que «debido a la pandemia mundial se cambió de lugar y terminó en Miami, donde se grabó completamente en el pasado mes de marzo». La historia que vemos es la de amor entre un Maluma y una novia envejecidos, en lo que puede ser visto como un homenaje a la mayor población de riesgo durante esta pandemia.

El problema es que a alguien se le fue la mano durante las 5 horas de maquillaje que fueron requeridas, y es imposible atender a cualquier tipo de trama, porque el exceso de caracterización roba prácticamente todos los planos. Como la dentadura de Freddie Mercury en ‘Bohemian Rhapsody‘ o la calva postiza de Johnny Depp en ‘Black Mass‘. Cuánto daño puede llegar a hacer Hollywood…


¿Qué hace Madonna en los créditos de ‘Mamacita’, el último hit de Black Eyed Peas?

28

Aunque cueste creerlo, Black Eyed Peas se han reinventado como adalides de lo latino y después de su pelotazo ‘RITMO’ con J Balvin, camino a los 500 millones de reproducciones en Spotify, se han sacado de la manga una canción llamada ‘Mamacita’. Ahora la idea ha sido contar con otro de los reyes del streaming a nivel mundial, Ozuna, y también con la cantante J. Rey Soul.

Algunos usuarios estaban apuntando en las redes sociales que les daban ganas de cantar ‘La Isla Bonita’, el gran éxito latino de Madonna, por encima de esta canción. Black Eyed Peas no son tontos y esta es, ni más ni menos, la canción de la artista preferida por el algoritmo de Youtube: todos los días suma 350.000 views treinta y cuatro años después de su edición.

Lo cierto es que Madonna y su co-autor de confianza de la época Patrick Leonard aparecen acreditados oficialmente, además de la ex de Patrick, Susan (se quedó la mitad de su música tras su divorcio), y Bruce Gaitsch, quien podría haber hecho parte de la base original, rechazada por Michael Jackson, y tocó el mítico solo de guitarra del tema. Más que por un sample que parece que no acaba de llegar, pues ‘Mamacita’ parece samplear más bien algo sampleado a su vez por Drake circa ‘One Dance’, el tema parece «contener elementos» de ‘La Isla Bonita’. Más de una vez parece que va a sonar aquello de «last night I dreamt of San Pedro» o «tropical the island breeze», sobre todo cuando J. Rey Soul abre la boca.

Aunque no existe información al respecto, parece que ante un parecido más que razonable, se ha optado por acreditar a Madonna y Leonard, al modo en que TLC terminaron acreditadas en ‘Shape of You’ de Ed Sheeran demasiado tarde y Dido en ‘Never Ending’ de Rihanna desde el principio. Como quiera que sea, ‘Mamacita’ ha logrado en poco más de 1 semana más reproducciones en Youtube que ‘Medellín’ en 1 año, por mucho que esta última sonara infinitamente más avanzada.

Fiona Apple / ‘When the Pawn…’

59

Si no estás entendiendo la unanimidad de la crítica ante ‘Fetch the Bolt Cutters‘, si jamás entendiste el éxito en Estados Unidos de ‘Tidal’, si realmente es que no sabes muy bien quién es Fiona Apple, es su segundo álbum el lugar por el que empezar. De alguna manera, las reseñas excelentes de sus dos últimos discos implican entender quién es Fiona y esa es una pregunta que se responde sobre todo en este álbum a pesar de que su larguísimo título, que por un tiempo estuvo en el Libro Guinness de los Records por su longevidad, pueda tirar para atrás.

El álbum se llama ‘When the pawn hits the conflicts he thinks like a king
What he knows throws the blows when he goes to the fight
And he’ll win the whole thing ‘fore he enters the ring
There’s no body to batter when your mind is your might
So when you go solo, you hold your own hand
And remember that depth is the greatest of heights
And if you know where you stand, then you know where to land
And if you fall it won’t matter, cause you’ll know that you’re right’ y en este artículo repasamos las razones por las que es el mejor vehículo para llevarte al mundo Fiona Apple.

Yendo al grano, ‘When the Pawn…’ contiene la canción más pop de la artista. El primer single ‘Fast As You Can‘, con sus cambios de ritmo, sus extraños acordes, su destartalada percusión y su ritmo sincopado, impresionaba desde su primera aparición en MTV. Se trata de una composición ambigua en la que la «bestia» a la que se dirige en la primera frase puede ser o bien un amante problemático o bien sus propios problemas mentales. Una de las frases es «crees que sabes cuán loca estoy» y el estribillo propone: «tan rápido como puedas, corre, libérate de mí», sin esclarecer si ella misma es un peligro para los demás, se dirige a su yo interior o todas las anteriores son correctas.

La misma ambigüedad consiente el uso de la palabra «drogas»: «seré tu chica, si dices que es un don, y me das más de tus drogas», lo cual puede referirse a las ilegales o a las prescritas médicamente. Lo seguro es que no estamos ante la misma Fiona de ‘Tidal’. El tempo tan alto de la canción -en su parte más agitada, mayoritaria- expresa exactamente la inquietud de la que habla. A su vez es un aciertazo que la canción esté dominada por dos acordes tan extraños, casi disonantes, que se relajan cuando se acerca el estribillo: refuerzan la teoría de que Apple está conversando con su propia paranoia, pensando un segundo de una manera, y al siguiente de otra completamente diferente.

La elección del resto de sencillos, ‘Limp‘ y el famoso ‘Paper Bag’ (todos con vídeo dirigido por su novio en la época, Paul Thomas Anderson) se adivina más complicada, al menos porque en cuanto a inmediatez, tuvieron que competir con canciones como ‘On the Bound’ -con estribillo como recién salido de una banda sonora de ‘James Bond’-, la rockera ‘To Your Love’ y ‘A Mistake’, una canción en la que las guitarras eléctricas saludan en la intro y se desmelenan al cierre. Ninguna de ellas apuesta ya por la vena jazzy de ‘Tidal’, apenas superviviente en ‘Love Ridden’: esta Fiona es mucho más aventurera en lo musical y libre en lo lírico. La primera frase de ‘To Your Love’ es «aquí va otro discurso que te gustaría que me tragara». La de ‘A Mistake’, «voy a cometer un error y voy a hacerlo aposta», solo para advertir «voy a joderla otra vez» o repetir hasta la autoparodia «¿pero por qué no puedo cometer un error?».

La producción de ‘When the Pawn…’, a cargo de Jon Brion y con varias decisiones artísticas de Fiona Apple atribuidas a Jon Brion, es algo esclava de ese gusto de finales de los 90 por acercarse a la electrónica. En 1999 hace rato que los sintetizadores han tomado las carreras de Radiohead, U2 o The Cardigans, y se nota en cómo ciertos efectos asaltan ‘Limp’ o entran y salen de ‘A Mistake’. Entre juegos de palabras, trucos instrumentales y los falsos finales de varias pistas, el álbum resulta coqueto y travieso, lo que no impide que se cierre, como muchos álbumes de los 90, con una enorme canción de amor.

Aun así, ‘I Know’ no representa un «día perfecto» como el de Lou Reed, pues se inspira en las dudas al inicio de una relación en la que se interpone una tercera persona. Elvis Costello terminará por versionar esta composición en la que Fiona quiere demostrar que sabe callar por amor, si bien reservándose la última palabra: «fingiré que no sé de tus pecados / hasta que estés listo para confesarlos / pero durante todo ese tiempo… los sabré».

El poema que da nombre al álbum, inspirado por unas cartas de los lectores a Spin con críticas a Fiona que le sentaron como una patada en el culo, nos habla de un «peón» que vence «un conflicto» cuando se comporta «como un rey». Deja dentro del mismo un par de frases tan relevantes como «no existe nadie a quien derribar cuando tu mente es tu fortaleza» o la final «si pierdes tampoco importa, porque sabrás que tienes razón». No es la forma más manida de autoayuda que puede venir a la mente, ¿verdad? La Fiona de ‘When the Pawn…’ es aguda en lo musical y también con la palabra, titulando con cosas como «Limp» (es «cojear», pero también «flácido», «pusilánime») y ‘On the Bound’ («on the rebound» significa «despechado»), afirmando que se siente «llena como una garrapata» cuando se pega un atracón de hacer el mal (‘A Mistake’) o sintiéndose tan fuerte «que sus dedos se convierten en puños». Aquí hay humor, no solo empoderamiento, y solo hay sarcasmo en ese paralelismo de ‘Paper Bag’ que confunde a un bello «pájaro» con una «bolsa de papel», y después a un «hombre» de verdad con un «crío».

Fetch the Bolt Cutters‘ es nuestro Disco de la Semana.

Califcación: 8,8/10
Lo mejor: ‘Fast As You Can’, ‘A Mistake’, ‘Limp’, ‘I Know’, ‘Paper Bag’
Te gustará si te gusta: Radiohead, PJ Harvey, Björk
Youtube: vídeo de ‘Fast As You Can’

No solo rock vasco: Belako apoyan la diversidad de su escena local

1

Las siempre inquietas Belako vuelven este año con un nuevo disco que se llama ‘Plastic Drama’ y va a ser su álbum «más reivindicativo». Salía el 8 de mayo, aunque acaban de comunicar que queda pospuesto hasta que pueda distribuido adecuadamente. Ya han presentado hasta 5 singles, como son ‘Tie Me Up’, ‘The Craft’, ‘marinela2017’, ‘Truce’ -atención a los autocoros tipo años 40 del final- y esta misma semana una ‘All Nerve’ que, sí, hace honor a su nombre.

Al mismo tiempo, han participado de una nueva iniciativa de TIDAL en la que varios artistas realizan playlists en apoyo de su propia escena local. Por ejemplo, Paula Cendejas ha realizado una lista muy actual en la que incluye a Sen Senra, el tema de Recycled J y Selecta, un par de Cupido, un par propios con Alizzz y otros descubrimientos; y también han participado en la iniciativa Eva Ruiz y Albany. Es especialmente interesante la selección de Belako, por lo desconocida que es la escena vasca para el resto del país.

La idea es descubrir nuevos talentos sean del género que sean, en la estela de otras playlists editoriales sobre escena local y underground de la plataforma de streaming como Spanish Beats o La Escena, y Belako han cumplido a lo grande. Entre nombres ya conocidos de la escena vasca como Willis Drummond o NIÑA COYOTE eta CHICO TORNADO, aparecen Vulk; el trío de Vizcaya Lukiek, que publicaba su debut a finales del año pasado; la melódica canción de Sua, a quien quizá conozcas por haber ganado recientemente el concurso de Bilbao BBK Live; los donostiarras Madeleine, entre el indie pop y el rock en ’Hura’; o sus paisanos de Grande Days (tipo slowcore y rock experimental, en principio presentes en Mad Cool 2020).

La sorpresa viene cuando Belako se alejan de su propio sonido fiero para mostrarnos que también escuchan otras cosas y que diferentes estilos se están desarrollando obviamente en el País Vasco. Su propia música es más versátil de lo que parece pero quizá no los hacías escuchando a la cantautora bilbaína Maren o a Sara Zozaya, que huye del bedroom pop más rudimentario para revestir sus canciones de una deliciosa mezcla de piano y electrónica. En esa línea más inesperada, la playlist se completa con Serrulla, en ‘Bonds’ entre la radiofórmula pop-rock ochentera y el elegante revival de la misma perpetrado por gente como Destroyer y The War on Drugs.

Becky G es mecánica de corazón en el vídeo de la festiva ‘MUCHACHA’ con Gente de Zona

8

Becky G sigue alternando su lado R&B con su lado latino, baladas como ‘They Ain’t Ready’ con los ritmos de reggaetón de ‘Perdiendo la cabeza’, y sobre todo sigue con su carrera al margen de ‘Mala Santa‘, su primer disco largo, que veía la luz el año pasado con el reclamo de incluir los tres mayores macrohits de su carrera, ‘Sin pijama’ con Natti Natasha, ‘Mayores’ con Bad Bunny y ‘Cuando te besé’ con Paulo Londra.

La novedad que presenta Becky G hoy pertenece a su lado latino, y es un single compartido con el dúo cubano de salsa y reggaetón Gente de Zona que suena de hecho totalmente cubano. ‘MUCHACHA’ recibe su nombre de un patrón rítmico cubano («mu-cha-cha») y es un tema bailable y festivo desde el segundo cero que suena incluso más feliz que aquella infravalorada colaboración de Gente de Zona y Kylie Minogue incluida en el último disco de la segunda, y que de hecho también fue single.

‘MUCHACHA’ nos deja rimas de Becky G marca de la casa como «azúcar morena pa’ ti / con las curvitas que me dio mami» o «quieres esta boca magnética / pa’ que ponga en duda tu ética», y un videoclip que actualiza la historia de ‘Cenicienta’ para transformar a «Becky from the Block» en una mecánica profesional que no cambiaría su profesión ni por la mejor fiesta del barrio.

Confeti de Odio / Tragedia Española

La primera canción de ‘Tragedia Española’, el primer disco largo de Confeti de Odio, habla de una «epidemia universal», profetiza que «morirán todos los americanos» y que «no habrá nada en televisión» y declara que «hay sold-out en el hospital». Escuchada en plena pandemia, ‘Todo muere’ plantea una de esas coincidencias escalofriantes capaces de producir un ataque de risa… que puede convertirse en llanto en cualquier momento. Reír por no llorar. Toda la filosofía de Confeti de Odio resumida en una expresión.

Desde su mismo título, ‘Tragedia Española’ plantea un escenario de desolación absoluta ante el hostil mundo que rodea a su autor, y los títulos de las mismas canciones incluyen palabras como «ansiedad», «guillotinas» u «hospital», cuando no imaginan directamente el «funeral» propio. Sin embargo, y como ya sucedía en ‘Llorar de fiesta‘ o en singles recientes de Lucas de Laiglesia como ‘Si me quiero’ (posiblemente su mejor canción), la desgracia siempre va ligada al humor en su imaginario. Solo con humor, ironía y con mucha conciencia propia puede elevarse un drama personal a la categoría de «tragedia española». Cuando en ‘Todo muere’ el artista va tan lejos de adivinar que padecerá «cáncer, sida y depresión», todo a la vez, uno no sabe si ofenderse o soltar una carcajada. Y en ‘Ansiedad (has vuelto a mí)‘ la reprenda a uno mismo es tal que Lucas se supera cantando «salgo por la noche medio arreglado, en el cuerpo raro que me ha tocado» antes de concluir patéticamente: “y el problema aquí soy yo, que no tengo solución, ¿dónde me devuelvo?, mándame la ubicación”.

Las historias de desconsuelo de Confeti de Odio suenan en ‘Tragedia Española’ decididas a la afición del artista por el noise-pop de los años 90, como demuestran abiertamente las guitarras del single ‘Muchísimo‘, que habla sobre una noche de fiesta después de la cual solo puedes pensar en esa persona con la que has compartido noche, o ‘Todas las guillotinas van al cielo’, otra de esas canciones de Confeti de Odio marcadas por el desprecio a uno mismo («yo vendo mi alma por ti»). Sí hay sutiles novedades en el sonido del también integrante de Axolotes Mexicanos en cuanto a ciertos estilos explorados, ninguna de las cuales tiene que ver con el reggaetón de ‘Hasta romper el móvil‘. Las guitarras eléctricas priman en un trabajo que alterna temas enérgicos con baladas de manera recurrente y que, cuando no incorpora pianos muy Brill Building en temas como ‘Todo muere’ o ‘Minuto de ruido’, se atreve con unas palmas muy girl-group en ‘Dale una oportunidad al amor’ o con el doo-wop en una ‘Triste de verdad’ que suena inspirada en ‘Tears On My Pillow’ de Little Anthony & the Imperials. El hallazgo más emocionante pueden ser los fantasmagóricos teclados de ‘Ansiedad (has vuelto a mí’), que por momentos funcionan como la sombra de la voz de Lucas, como esa ansiedad que parece acompañarle a todas partes.

Las letras siguen siendo el punto fuerte de Confeti de Odio y las canciones de ‘Tragedia Española’ vuelven a versar sobre existir con la angustia por las nubes, el autoestima por los suelos y una sensación de abatimiento constante ante el desamor, la tristeza y la inseguridad, todo ello expresado desde una honestidad madura y otras veces brutal, pero que nunca admite filtros ni artificios ni ocasiones para edulcorar lo vivido. Sin embargo, Lucas siempre encuentra en ellas ese pequeño rayo de luz en la oscuridad que le permite salir adelante. ‘Triste de verdad’ parece hablar en pasado de una depresión, y la importancia del amor en la vida de Confeti de Odio es subrayada en ‘Ansiedad (has vuelto a mí)’ o ‘Minuto de ruido’, en las que la angustia siempre deja paso a la esperanza: “si no hay nada feliz en tu mundo, podemos ser infelices los dos juntos» es el lema con el que termina la primera, y la segunda se supera con un subidón escalofriante que sirve al artista para clamar que no le importa «ni el arte, ni los discos ni la ropa», solo la compañía de esa persona amada.

‘Tragedia Española’ se quita de terminar con una balada con ‘Mi funeral’, la pizpireta canción que ha sido seleccionada para representar al disco en las novedades de Spotify de hoy, pero antes este nos presenta una historia en la que Lucas solo es un personaje secundario. Nunca es desvelado quién es la persona ingresada en ‘Última visita al hospital’, pero la ternura expresada en este corte no puede ser más propia de su autor: «todo sabe mal en la cafetería y contamos tus historias, las malas se obvian, pero las que existen se te han perdonado porque este castigo es desmesurado». Como todo el álbum, la canción es amor puro, ese tipo de amor que se impone a cualquier tragedia.

Viva Suecia, Izal, Miss Caffeina, Carolina Durante, Fuel Fandango… cantarán desde casa en ‘Sesiones Movistar In Da House’

1

Hoy viernes 24 de abril se estrena en Movistar+ ‘Sesiones Movistar+ In Da House’, una adaptación de ‘Sesiones Movistar+’ hecha para estos días en los que hay que quedarse en casa. El periodista Arturo Paniagua conducirá esta serie de programas desde su domicilio y conversará con los artistas que participan en estas sesiones caseras. Hablarán de la música que están escuchando, de la que están creando y también contarán algunas anécdotas personales.

Viva Suecia, Lori Meyers, Varry Brava, Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez (M Clan), Rozalén, Litus, La La Love You y Shinova serán los primeros invitados que desde sus estudios improvisados interpretarán temas especiales, incluso inéditos y recién compuestos, relacionados con estos días raros. Como broche final, Rufus T. Firefly, Mikel Izal (Izal), Anni B Sweet, Rafa Val (Viva Suecia), Alberto Jiménez (Miss Caffeina), Bely Basarte, Carlos Tarque, Óscar Ferrer (Varry Brava), Vega y Rebeca Jiménez versionarán ‘Here Comes the Sun’, una de las canciones más recordadas y luminosas de los Beatles.

Los próximos programas contarán con la participación de Andrés Suárez, Miss Caffeina, Carolina Durante, Fuel Fandango, Niños Mutantes, La Habitación Roja, Stay Homas, Bely Basarte, Ele o Izal, entre otros. Además, los músicos Iván Ferreiro y Coque Malla también conversarán con Arturo Paniagua desde la distancia.

Escucha lo nuevo de The 1975, Charli XCX, James Blake, Jessie Ware, Rusos Blancos, Missy Elliott, The Rolling Stones, Lucinda Williams…

15

Una semana de confinamiento más, y una semana más con una «Ready for the Weekend» cargada de novedades. Nos congratula, además, celebrar que esta playlist acaba de superar los 4.000 suscriptores en Spotify. Agredecidos a los más veteranos seguidores y dando la bienvenida los nuevos, esperamos cumplir con sus expectativas. En este último viernes de abril de 2020, son varios los lanzamientos previstos que se han pospuesto (Rufus Wainwright –que avanza otro tema a cambio–, LA Priest, Indigo Girls, Braids…). Pero a cambio, otros artistas y grupos han adelantado los suyos una semana (como Viva Belgrado) o se han sacado de la manga discos que nadie esperaba, como Kali Uchis o la actriz Rose McGowan. Y otros, se han mantenido fieles a lo anunciado: Lucinda Williams, Confeti de Odio, Other Lives, Clams Casino, Lennon Stella (álbum debut de esta interesante solista), Tom Misch & Yussef Dayes, Roger O’Donnell (teclista de The Cure), Chisme o Hayley Williams (la vocalista de Paramore completa con un segundo EP su álbum debut, ‘Petals for Armor’) no han fallado. Además, el nuevo héroe del rap en español Morad publica EP, al igual que Robie, que debuta en este formato apadrinada por Alizzz.

Un Alizzz presente por partida doble esta semana, ya que co-produce con el reputado Nineteen85 el flamente nuevo single de C. Tangana, nuestra Canción del Día. Un single que, junto a los temas de Kelly Lee Owens y Jónsi (Sigur Rós) avanzados días atrás, comanda la selección de hoy, en la que también incluimos lo nuevo de The 1975, Charli XCX, Travis Scott –un tema con Kid Cudi que ha estrenado dentro del popular videojuego Fortnite–, The Killers, Alanis Morissette, James Blake, Jessie Ware, Missy Elliott, The Rolling Stones (su primer tema nuevo en 7 años), Bright Eyes, Rusos Blancos, Rita Indiana (¡ha vuelto!), Woodkid, No Age, Lolo Zouaï, Everything Everything, Evanescence, Maluma, LP & Ximena Sariñana, Cher Lloyd, Siloé & Miss Caffeina, Maya Jane Coles, Los Estanques, The Psychedelic Furs, YUNGBLUD, Nasty Cherry, Los Vinagres, Alice Wonder, PVRIS, Ab-Soul, Centauros & Soledad Vélez, Regard & RAYE, Jake Bugg, Los Del Control & Dellafuente, Sondre Lerche, Samantha (la concursante de OT 2020 debuta con un single producido por Carlos Sadness)… junto a nuevos nombres del panorama independiente como Chill Chicos, La Gracia, CASETES, The Low Flying Panic Attack o Go Roneo, entre otros.

Nuevamente, son varios los artistas que publican canciones creadas en el confinamiento por la pandemia y/o para recaudar fondos en la lucha contra la Covid-19. Por ejemplo, pueden escucharse reunidas todas las actuaciones que ofrecieron el pasado fin de semana Lady Gaga, Stevie Wonder, Billie Eilish, Taylor Swift, Sam Smith, J Lo… en ‘One World: Together at Home’. También está disponible el tema benéfico instigado por Foo Fighters, ‘Times Like These’, con la participación de Dua Lipa, Chris Martin de Coldplay, Ellie Goulding y un largo etcétera. Además, Avril Lavigne ha regrabado (y rebautizado) ‘Warriors’, de su último disco ‘Head Above Water’, destinando sus beneficios a la asociación Project Hope, que vela por la seguridad de los sanitarios de todo el mundo. Y por último, Kacey Musgraves ha lanzado una nueva versión de su ‘Oh, What a World’ para recordar el Día de la Tierra y recaudar fondos para la lucha contra el cambio climático.

Escucha la playlist «Ready for the Weekend»

The Killers estrenan la funky ‘Fire in Bone’ y posponen su disco

13

The Killers se suman a la larga lista de artistas que han decidido posponer el lanzamiento de sus discos durante la pandemia. La nota de prensa oficial explica que el lanzamiento de ‘Imploding the Mirage’, que salía el 29 de mayo, ha sido postergado «debido a retrasos en su finalización» según la nota de prensa oficial. The Killers son uno de los grupos confirmados en el cartel de Bilbao BBK Live, uno de varios festivales españoles que no han aplazado ni cancelado por el coronavirus, al menos de momento.

De momento, The Killers al menos sí presentan novedades en forma de una canción nueva que ya puede escucharse en las plataformas de streaming. Se trata de ‘Fire in Bone’, una composición extraña para la que los de Las Vegas han vuelto a colaborar con Stuart Price, que antes de participar en el exitoso nuevo disco de Dua Lipa, produjo ‘Human’. Guitarras acústicas y teclados cósmicos se funden en esta canción de ritmillo funky que vuelve a plantear un panorama muy interesante de cara al sonido de este nuevo largo ahora aplazado.

Antes del estreno de ‘Fire in Bone’ había sido el turno de ‘Caution‘, un primer single lleno de energía que recordaba tanto a The War on Drugs que el mismo Adam Granduciel aparece en los créditos. Por otro lado, The Killers acaban de participar en ‘One World: Together at Home’, el macroconcierto solidario organizado por Global Citizen, la Organización Mundial de la Salud y comisariado por Lady Gaga, y donde han cantado su éxito ‘Mr. Brightside’.

La industria musical se reúne con el gobierno: «queremos medidas concretas para que toda la cadena pueda subsistir»

12

La falta de medidas específicas desde el Ministerio de Cultura para paliar los efectos que la crisis sanitaria está produciendo en el sector musical ha provocado diversas reacciones a lo largo de los últimas semanas. La polémica iniciativa del «Apagón Cultural» tomaba hace unos días las redes sociales, mientras entidades como la Academia Catalana de la Música pedían la dimisión al ministro José Manuel Rodríguez Uribes por su inacción. Foto: Crudo Pimento.

Asumido ya que la industria musical se enfrenta a meses durísimos debido a la mencionada crisis empiezan a ponerse sobre la mesa planes de acción. JENESAISPOP ha hablado recientemente con Mark Kitcatt, presidente de IMPALA, la asociación europea de las discográficas independientes y responsable de la distribuidora Popstock! / Everlasting; y con Sonia Durán, gerente en la Unión Fonográfica Independiente (UFI) y portavoz de la Federación de Música de España (EsMúsica), para conocer su perspectiva ante esta situación y los hilos que desde sus entidades se están moviendo para ayudar a uno de los sectores históricamente más desprotegidos de la industria cultural.

Desde IMPALA, Mark Kitcatt coordina la respuesta de la industria musical española a la crisis: «Intentamos dar con medidas para ayudar a los artistas, discográficas y a toda la cadena de la industria sobre todo desde el punto de vista de los productores, porque el sector del directo ya tiene muchas organizaciones para hacerlo». El jefe de Popstock afirma que, desde su asociación, se está intentando remarcar la necesidad de que las tiendas de discos abran en la primera fase de reapertura de comercios durante la crisis para mantener activa la economía de un sector que depende sobre todo la música en directo: «En la parte de pedir ayudas al gobierno nosotros estamos acentuando el papel de las tiendas de discos y de la venta de discos porque las salas de conciertos y las giras, que son la fuente de ingresos más inmediata para la mayoría de artistas, van a estar cerradas mucho tiempo. Este problema ya está creando un drama a muchos artistas, por ejemplo a grupos de Everlasting, como Guadalupe Plata o Crudo Pimento, que suelen girar mucho. Es muy inmediato el efecto que está crisis está teniendo sobre esos artistas. Por eso, una de las cosas que proponemos es que, entre los primeros negocios en abrir, se cuente a las tiendas de discos porque son un sitio donde el fan puede ir y comprar. No puedes ir a un concierto pero al menos puedes ir a una tienda de discos».

«Mark: Buscamos propuestas para abrir partes de la economía sin que esto afecte a la propagación del virus. Queremos que abran lugares de cultura lo antes posible porque es más fácil abrir una tienda de discos que una sala de fútbol»

Por supuesto, la crisis en el sector musical va más allá de que se aplacen o cancelen conciertos: el problema es estructural. La cultura no es considerada bien de primera necesidad, luego es dejada de lado por el gobierno a pesar de su importancia social. Kitcatt reconoce que «la gente no está para obsesionarse con los problemas de los músicos» pero también que el gobierno español está alimentando la incertidumbre de un sector que -como tantos otros- no sabe cuándo podrá volver a la normalidad. «Todas las semanas tenemos una reunión con todos los países de Europa y la impresión que tengo yo es que hay países como Francia que están diciendo ya que no va a haber giras internacionales durante este año, de lo cual se puede adivinar que en España va a suceder lo mismo». Kitcatt resalta la respuesta británica a la crisis, desde la cual ha surgido, por ejemplo, la iniciativa #loverecordstores: «La asociación británica ha conseguido que la gente haga donaciones a los sellos, a los tour managers, a la gente que monta los escenarios… Hay grupos que están haciendo conciertos en la web para conseguir dinero para sus técnicos de sonido».

Recientemente, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado ver muy improbable que se celebren eventos multitudinarios incluso en otoño. Por eso, Kitcatt insiste en la importancia de cuidar los pequeños comercios de música en lo que dure la emergencia sanitaria: «Cada país tiene su propio drama. Nosotros somos un país que depende mucho del turismo y de los servicios, y vamos a tener un problema por ahí. Por un lado la gente no va a poder venir, y por otro, tampoco va a tener dinero para gastar en estas cosas. No sabemos el impacto económico que esta crisis va a producir en el sector musical porque no nos hemos enfrentado a una crisis de este tipo en 100 años, pero se puede imaginar que va a ser bastante dramático. En la parte que nos toca buscamos propuestas para abrir partes de la economía sin que esto afecte a la propagación de virus. Nosotros solo queremos que se nos haga caso y que abran lugares de cultura lo antes posible porque es más fácil abrir una tienda de discos que una sala de fútbol».

«Los grupos se están dando cuenta de que el streaming no genera nada, que de un tiempo a esta parte básicamente ha funcionado como publicidad para sus giras. Miran las liquidaciones y no dan ni para grabar»

Además de los conciertos, la música grabada también se está viendo profundamente afectada por la pandemia: no solo se han quedado discos preparados para salir en un cajón, es que en los próximos meses no van a poder realizarse grabaciones de cara al futuro. Los grupos que venden más discos en las giras ya no van a tener ingresos por esa vía. «De momento nadie puede grabar porque no se puede quedar para ir a un estudio», explica. «Nosotros tenemos discos ya grabados que pensábamos sacar en mayo. En los sellos nacionales tenemos grupos que necesitan salir de gira para promocionar y vender sus discos. Muchos de los discos que venden los venden en el directo. Esto pasa mucho con grupos nacionales».

Otro asunto es la música en streaming, cuya reproducción ha bajado durante la pandemia porque la gente ya no escucha música para ir al trabajo o en la oficina. Esta problemática afecta especialmente a los artistas, cuyos ingresos procedentes del streaming son realmente nimios, lo cual a su vez remarca la importancia de la música en directo como activador social y de la música grabada como producto cultural. «Grupos de mayor tamaño nos dicen que se están dando cuenta de que el streaming no genera nada, que de un tiempo a esta parte básicamente ha funcionado como publicidad para sus giras», indica Mark. «Miran de cerca las liquidaciones que han generado a través de estos servicios y no da ni para grabar. Esto es una situación de precariedad que surge de muchos años en los que se ha asumido que la música grabada es publicidad para el directo. Hemos regalado la música durante demasiado tiempo. Cuando hay conciencia de esto entre los grupos te da esperanza para que la situación cambie, pero va a ser una larga pelea como viene siendo el caso desde hace muchos años».

«Sonia: Queremos que se apliquen medidas concretas para que toda la cadena de valor pueda subsistir, que se cree un comité especialista en pandemias y que el gobierno haga una estimación de cuándo va a poder hacerse todo esto»

EsMúsica, la Federación de la Música en España, que aglutina todas las entidades del sector (UFI, SGAE, Promusicae, etc.) se reúne este mismo viernes 24 de abril con el gobierno para presentar una por una las 15 medidas que la Federación ha ideado para proteger al sector, entre las que se incluye la bajada del IVA del 21% al 10% de «todos los servicios relacionados con la música en vivo y música grabada» y del 10% al 4% de las entradas de conciertos, así como el lanzamiento de un bono cultural que fomente el consumo de estos bienes. Sonia Durán, vocal de EsMúsica, celebra esta reunión porque de hecho es específica a su gremio: «(Hace días) tuvimos una primera reunión con el Ministro de Cultura por vía telemática junto a otros sectores de la cultura como el cine o el teatro. Cada sector tuvo 10 minutos para presentar sus propuestas. Esto sucedió al tiempo que el Apagón Cultural, con el que nosotros no estábamos de acuerdo, pero que al menos sirvió para que se nos hiciera más caso». La gerente de la UFI añade: «Desde la Federación queremos que se hagan medidas aplicadas a la realidad de la música, y hemos conseguido programar una reunión para este viernes 24 de abril en la que vamos a presentar las 15 medidas más urgentes para ayudar al sector. No se trata de pedir dinero porque obviamente no hay dinero para todos, pero sí pedimos que haya cambio de leyes».

Ante la inquietud que vive el sector de la música en España debido a la ausencia de medidas concretas por parte del gobierno, la cual está obligando a artistas y festivales a aplazar eventos «a ciegas», Sonia enumera tres propuestas. «Todo se está aplazando por la posibilidad de no cancelar pero la situación es de mucha incertidumbre. Para aliviar esa situación de incertidumbre pedimos, primero, que se apliquen medidas concretas para que toda la cadena de valor pueda subsistir. Por ejemplo, en relación a las salas de conciertos que no están pudiendo pagar alquileres. En segundo lugar se debería hacer, como se está haciendo en el resto de sectores, un comité especialista en pandemias, una serie de normativas que permita al sector saber cómo actuar en el futuro, por ejemplo si se van a poder hacer conciertos, si se va a poder ir a un festival con mascarillas, o si todo va a estar cerrado hasta 2021. Necesitamos un plan para no ir a ciegas una vez esto se reactive. Y en tercer lugar nos gustaría que el Gobierno pudiese hacer una estimación de cuándo se va a poder hacer todo esto porque hay muchísimos promotores y sellos que están esperando a hacer lanzamientos y/o conciertos de presentación que, por esta situación, no se están pudiendo hacer». Sonia opina que «lo ideal es tener un plan y una estimación», pero reconoce que «nada de esto se puede saber a ciencia cierta porque la industria solo puede actuar en función de cómo evolucione el virus».

«Los festivales necesitan la cláusula de fuerza mayor para subsistir. Están posponiendo fechas para no devolver entradas por un tema de liquidez»

La primera medida de las 15 presentadas por la UFI defiende «aplicar el concepto por causa de fuerza mayor para permitir la posibilidad de suspensión o aplazamiento de los eventos musicales programados antes del Estado de Alarma cuya celebración esté prevista en el año 2020». Como ha informado recientemente El Mundo, muchos festivales de nuestros país están esperando a anunciar su cancelación este año para poder ampararse en esta medida que les protege económicamente. Festivales como Primavera Sound han sido criticados por no permitir la devolución de entradas tras el aplazamiento de sus fechas a agosto, y Sonia aclara que esto responde obviamente a una razón económica y de supervivencia. «Los festivales necesitan la cláusula para reorganizarse y subsistir. Y no están devolviendo el dinero de las entradas porque si las devuelven no van a tener liquidez precisamente para subsistir. Están posponiendo fechas para no devolver esas entradas por un tema de liquidez. Con el dinero ingresado por las entradas se paga a todo el personal que hay detrás de los festivales, y si todo ese dinero se devuelve obligatoriamente porque el festival ha cancelado, estos entonces no subsisten. Es un ciclo. Por ejemplo, la venta de entradas por anticipado permite a los festivales realizar todo el montaje. Por eso se está hablando de hacer un bono, se están buscando alternativas para que los festivales no mueran. También se ha hecho campaña para que la gente no devuelva entradas, también a nivel de conciertos se está animando a la gente a que las mantengan para ir cuando se pueda, porque eso significa una contribución a que se pueda seguir haciendo música».

Al fin y al cabo es posible que algunas de las dificultades a las que se ha enfrentado siempre el sector de la música en España no existieran si la cultura fuera tratada con mayor dignidad, como en Alemania, donde ha sido asignada bien de primera necesidad. Sonia ve el problema de fondo, el cual no es nuevo: «Para nosotros la música siempre es un bien de primera necesidad y se va a vender como tal cuando pidamos las medidas. Otra cosa es como lo quiera percibir el gobierno. Hay países que están mucho mas mentalizados con la cultura que nosotros. El problema es los gobiernos que tenemos, desde mi punto de vista».

C. Tangana une a Alejandro Sanz, Rosario y a un productor de Drake en la extraña ‘Nunca estoy’

33

Tal y como ha registrado con una serie de vídeos en Instagram, C. Tangana ha padecido algunos avatares para poder regresar a España desde Norteamérica, forzado por la crisis del Covid-19. Su periplo culminaba con su vuelta a Madrid sin que su novia, de origen chileno, pudiera acompañarle. Y eso parece haber inspirado en parte el nuevo single con el que retoma su carrera en solitario esta semana. Se titula ‘Nunca estoy’, ya puede escucharse y marca un nuevo hito en su carrera al contar en él con la co-producción –junto al habitual Alizzz y él mismo– de Nineteen85.

Tras ese nombre no se esconde otro que el productor de ‘Hotline Bling‘, ‘One Dance‘, ‘Hold On, We’re Going Home’, ‘Too Good’ y, en fin, buena parte de los mayores éxitos en la carrera de Drake (además de trabajos para Travis Scott, Mariah Carey o Future, entre otros). Cierra así Puchito un círculo que comenzó a trazar cuando en 2015 daba un volantazo a su carrera con ’10/15′, claramente inspirado en la deriva del artista canadiense.

De ‘Nunca estoy’ llamaba la atención que en su portada, junto a los créditos, figurase la frase «cómo quieres que te quiera si no estás aquí», que podía interpretarse como un guiño a Rosario y su éxito de 2001 ‘Cómo quieres que te quiera’. La canción, una vez publicada, confirma esa referencia y descubre otra igualmente explícita a ‘Corazón partío’ de Alejandro Sanz. Ambos artistas aparecen en los créditos de composición, pero al margen de ellos, ‘Nunca estoy’ introduce novedades interesantes en el repertorio de C. Tangana. La canción es muy melódica, pero sobre todo su estructura parece pensada para contradecir los requerimientos comerciales de las playlists actuales. El primer minuto de la canción plantea la melodía («cómo quieres que te quiera») sin más elementos que Antón y una nube de teclado ambiental, y a partir de ese minuto aparece el primer patrón rítmico, que toma el protagonismo más adelante de manera más contundente primero para acompañar a C. Tangana y después para sustituirle por completo, llevando el tema a su final.

También es novedosa la perspectiva esta canción que C. Tangana interpreta desde el punto de vista de su chica. Así, el artista parece desplegar sus problemas de pareja de manera bastante personal, pues la canción empieza con el sample de lo que parece un audio de Whatsapp privado. La canción habla de mensajes sin contestar, aviones perdidos y de una persona que está «enferma de sí misma», por lo que vuelve a poner sobre la mesa la problemática de la fama que ha acompañado a C. Tangana a lo largo de toda su carrera.

También llama la atención que, justo cuando acaban de cumplirse dos años del lanzamiento de su última mixtape ‘Avida Dollars’, en la imagen con que se presenta el single figure un «01» que bien podría interpretarse como su orden en un teórico tracklist. Comprobado queda que ‘Nunca estoy’ no tiene nada que ver ni con las recientes colaboraciones de C. Tangana con Tainy & Lauren Jauregui y con Lau Ra, ni con la estupenda ‘Yelo‘ ni tampoco con la muy sobada línea latina en la que insistía con ‘Viene y va‘, mano a mano con Natti Natasha.

Lo mejor del mes:

Nuevo «quién es quién» musical con la versión «todo estrellas» de ‘Times Like These’ Foo Fighters

8

‘Times Like These’ no es uno de los singles más escuchados de Foo Fighters a día de hoy en las plataformas de streaming, pero su mensaje de unión ante la adversidad ha servido a la BBC para reunir a una serie de artistas en una versión de la canción que acaba de ver la luz, y que sale con fines solidarios.

La versión ha sido producida por Fraser T. Smith y ha contado con la participación de los mismos Foo Fighters y también de la reina del pop del momento, Dua Lipa, así como de Chris Martin, Ellie Goulding, Sean Paul, Sigrid, Biffy Clyro, Rita Ora, Zara Larsson, Hailee Steinfeld o 5 Seconds Of Summer. También han aportado su parte a la canción YUNGBLUD, Bastille, Royal Blood (sí, siguen en activo aunque no lo parezca), Anne-Marie, Sam Fender, Rag N’ Bone Man, Paloma Faith, Jess Glynne, Grace Carter, Dermot Kennedy, AJ Tracey, Celeste (merecida ganadora del BBC Sound of 2020) y Mabel.

Esta noche, la BBC ha emitido un teletón recaudatorio durante el que se ha estrenado el videoclip de la canción. Si el audio era un «quién es quién» musical que fascinaría especialmente a fans del pop británico, el vídeo pone caras (mediante vídeollamada) a todos estos nombres.

Hamilton Leithauser presenta su «versión coronavirus» de ‘The greatest’ de Lana Del Rey

2

Hamilton Leithauser, que acaba de publicar su segundo disco en solitario, ha versionado ‘The greatest‘ de Lana Del Rey en la radio. Se trata de la mejor canción de 2019 para la redacción de JENESAISPOP. La elección está muy bien traída no solo por la calidad de la canción sino porque esta contenía un mensaje apocalíptico que parece muy apto en días de pandemia. En concreto hablaba de los incendios de California y de la simpatía de Kanye West por Trump y referenciaba ‘Life on Mars’ de David Bowie para expresar indirectamente el mensaje último de que el fin del mundo puede haber llegado.

En 2020, la pandemia ha sumido al mundo en un escenario no apocalíptico, pero sí bastante distópico según donde mires. Así que cualquier artista que va a versionar ‘The greatest’ de Lana Del Rey lo tiene a huevo para hacerlo con referencias al coronavirus. Así, además de transformarla en una canción country, Leithauser canta en ella cosas como: «la cultura es una pasada y yo me lo he pasado bomba, si esto es todo, yo me largo, lo que más echo de menos es no hacer nada, supongo que este virus nos va a pillar a todos».

El ex-integrante de The Walkmen es incluso más explícito en otro de los versos: «todos mis conciertos han sido pospuestos, todos mis amigos están haciendo directos en mi teléfono, toda mi tarifa de datos está a punto de agotarse», canta antes de introducir la capa política de rigor: «papá (Mike) Pence dice que estarás bien, ya no hay colegio, las semanas se han esfumado». Una pequeña curiosidad.

Jónsi de Sigur Rós se suma al sonido PC Music pero lo lleva a su terreno en ‘Exhale’

7

Jónsi, cantante de Sigur Rós, vuelve con su primer single en solitario en más de una década. ‘Exhale’ no tiene nada que ver con el éxito de Whitney Houston… ni tampoco demasiado que ver con el sonido que caracteriza a su productor, el británico A.G. Cook, miembro del colectivo de productores PC Music y mano derecha de Charli XCX en sus últimos pasos artísticos, también en su inminente nuevo disco.

Porque no, el regreso de Jónsi no supone una transformación radical respecto a los últimos trabajos de Sigur Rós ni tampoco respecto a los trabajos de música ambiental que el cantante islandés ha publicado junto a su pareja, Alex Sommers, el último de los cuales data del año pasado. Jónsi no se ha hecho un Charli XCX ni un Carly Rae Jepsen… ni siquiera un «Jónsi» (su debut era bastante pop) y lo que presenta en ‘Exhale’ es un tema ambiental, tenebroso y fragmentado que se desarrolla pacientemente mediante sonidos misteriosos y gorgoritos, y en el que solo al final se percibe la mano de PC Music gracias a la entrada de una base rítmica que lleva el tema a su cumbre emocional.

No hay más detalles sobre el próximo álbum en solitario de Jónsi, pero el cantante ha sido noticia recientemente por haber superado el COVID-19.