Inicio Blog Página 597

Dua Lipa y DaBaby se «elevan» en el nuevo vídeo de ‘Levitating’

40

Dua Lipa no se ha conformado con la atención mediática que ha recibido el remix de ‘Levitating’ con Madonna y Missy Elliott y el divertidísimo álbum de remezclas que lo acoge, producido principalmente por The Blessed Madonna… lógico pues el tema, mucho más tecno que pop, ha sido un fracaso comercial a pesar de tamañas estrellas invitadas, de que el corte original ya era uno de los más escuchados de ‘Future Nostalgia‘ y de que las radios australianas e italianas lo han apoyado de manera espontánea: hoy por hoy este remix de ‘Levitating’ sigue siendo la 4ª canción más radiada de Italia… sin que haya pasado del número 99 en las listas.

Dua Lipa, por tanto, ha movida ficha: ‘Levitating’ sigue siendo el siguiente single del álbum, pero este es ahora potenciado mediante un nuevo remix que cuenta con la participación de DaBaby. En este caso, el rapero no aparece haciendo una nueva versión del «rap» que contenía la original, como Missy Elliott, sino que realiza la intro, se encarga de la segunda estrofa hablando de recibir «amor» y «odio» y después deja que sea Dua quien acabe la canción tal y como la conocíamos, sin volver a tener protagonismo. No está mal como idea para renovar el tema, pero si a alguien le pareció que Madonna y Missy Elliott estaban forzadas, qué decir sobre este pegotazo que, no obstante, no nos cabe duda de que será mucho más escuchado, dada la popularidad de Dababy. Más listo que el hambre, él sí se ha etiquetado correctamente en la producción en las plataformas de streaming, a diferencia de Madonna y Missy Elliott. Además, en el vídeo dirigido por el reputado Warren Fu, «elevado» en un «ascensor» de lujo, ambos sí logran mostrar cierta química.

¿Qué Levitatings te gustan?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...


El autor de ‘ROCKSTAR’ no es especialmente conocido en nuestro país, pero Dua sabe que esta canción ha sido recientemente un éxito colosal en Estados Unidos, llegando a liderar la lista del Billboard (cosa que todavía no ha pasado con ningún single de ‘Future Nostalgia’) durante 7 semanas no consecutivas, y a día de hoy suma más de 730 millones de reproducciones en Spotify. Este corte, que cuenta con la colaboración de otro joven rapero, Roddy Ricch, ha sido número 1 en el top global de la plataforma sueca durante meses y meses y ahora mismo se mantiene fuerte en el número 12.

Dua Lipa explicaba que con el vídeo se ha ideado una «experiencia» dirigida a los usuarios de TikTok. A través de esta experiencia, los usuarios de la conocida red social tendrán acceso a un «ascensor» que les llevará directos a una fiesta intergaláctica, presumiblemente el videoclip en cuestión, en el que… ¿cabe esperar el bailecito de turno? En cualquier caso, Dua está poniendo todas las cartas sobre la mesa para asegurarse el éxito de esta gran canción en las listas. Jordi Bardají, Sebas E. Alonso.

London Grammar nos hablan de misoginia sobre una base trip-hop en ‘Californian Soil’

6

London Grammar dan al fin los detalles de su tercer álbum, el que contendrá la canción que revelaban hace unas semanas, ‘Baby It’s You‘. El disco se llama ‘Californian Soil’, exactamente como el tema que dan a conocer hoy y que supone un considerable cambio de registro, pues les acerca a los tiempos del trip-hop más oscuro, sobre todo al segundo de Massive Attack: esta base nos recuerda que ‘Protection’ fue más que lo que había en medio de ‘Blue Lines’ (1991) y ‘Mezzanine’ (1998).

Curiosamente, este álbum se cerrará, como el último de Sufjan Stevens, ‘The Ascension’, con un corte llamado ‘America’, y más curiosamente todavía, este largo no se beneficiará de las ventas navideñas, pues lo han programado ya en 2021, exactamente el 12 de febrero de 2021.

El NME publica una dedicada pieza a la banda, pues estamos ante uno de los grupos más exitosos en los últimos años de Reino Unido, y ahí averiguamos que el disco pretende ser un «punto de inflexión» en la carrera de London Grammar. Dice la líder Hannah Reid: «Este disco es sobre tomar posesión de mi propia vida. Imaginas que el éxito puede ser increíble. Entonces lo ves desde dentro y te preguntas: ¿por qué no estoy controlándolo? ¿Por qué no se me permite controlarlo? ¿Y tiene relación de alguna manera con el hecho de que yo sea mujer? Si sí, ¿cómo puedo hacer que cambie?».

Añade: «la misoginia es algo primitivo, lo cual es difícil de cambiar. Pero también es algo lleno de miedo. Es sobre rechazar ese algo en tu interior que es vulnerable o femenino. Todo el mundo tiene eso». En Twitter han especificado que el tema nuevo habla de «encontrarse a uno/a mismo/a en medio del caos», como manifiestan frases como: «Abandoné mi orgullo / con aquella mujer a mi lado / nunca tuve un plan / hasta que te encontré a ti».

Este será el tracklist del álbum, que como veis comenzará con una intro y después esta canción que se estrena hoy.
01. ‘Intro’
02. ‘Californian Soil’
03. ‘Missing’
04. ‘Lose Your Head’
05. ‘Lord It’s A Feeling’
06. ‘How Does It Feel’
07. ‘Baby It’s You’
08. ‘Call Your Friends’
09. ‘All My Love’
10. ‘Talking’
11. ‘I Need The Night’
12. ‘America’

Escucha lo nuevo de Julia Michaels, Kali Uchis, Nacho Vegas, Roxette, Dagny

14

Desde este viernes 2 de octubre podemos escuchar los nuevos discos de Róisín Murphy, Jónsi, Dagny, Gabriel Garzón-Montano, Laura Jane Grace, Groove Armada, Shamir, Elvis Perkins, Nathy Peluso, Melanie C, 21 Savage con Metro Boomin, Blackpink, Bon Jovi, las rarezas de Mariah Carey y en España lo nuevo de Sílvia Pérez Cruz, Junco y mimbre, Le Voyeur y Sidonie, que han desvelado estos días un single promocional junto a Delaporte. De todos ellos compartimos un tema en nuestra playlist de novedades «Ready for the Weekend», que renovamos cada viernes. Halsey saca edición especial de su último álbum y también hay EP de Deerhoof de versiones, del que seleccionamos una pista muy divertida en la que adaptan ‘El Coche Fantástico’.

Romy de The xx se va a convertir en una estrella también en solitario gracias a ‘Lifetime’; Gorillaz siguen desvelando temas colaborativos de su nuevo proyecto, esta vez junto a Elton John, y hablando de colaboraciones, Carlos Sadness y Siddhartha comparten ’80 días’. Entre quienes sacan nuevo single están Julia Michaels, Kali Uchis, Megan Thee Stallion, Jorja Smith con Popcaan, Dizzee Rascal, Horse Meat Disco, Ella Mai, Bryson Tiller con Drake, Sia (que no para) con Leslie Odom Jr, Demi Lovato, Chet Faker, Goat Girl, Omar Apollo, Anna of the North, The Crab Apples, Girl Talk o Dua Lipa, en este caso un nuevo remix de ‘Levitating’. Michael Kiwanuka ha sacado un remix en plan drum&bass de ‘Solid Ground’ tras haber ganado el premio Mercury a Álbum del Año, muy merecidamente.

Continúan presentado sus nuevos discos Maria Rodés, London Grammar, beabadoobee, Dirty Projectors y Shawn Mendes. En cuanto a música hecha en nuestro país, destacamos lo nuevo de Vermú, Nacho Vegas, Colectivo Da Silva, el valenciano asentado en Berlín Al Pagoda, Jack Bisonte, Diamante Negro, Buenos muchachos, Juárez o Lavanda. En el mainstream hay temas de Aitana con Sebastián Yatra, Roi Méndez con Veintiuno, Marmi (ya podemos considerarle tal tras su hit).

Dan Croll: «La industria musical me empujó a hacer algo que no era yo»

0

‘Grand Plan’ de Dan Croll es nuestro «Disco de la Semana», un álbum que nos ha conquistado poco a poco, sin que nos demos cuenta, sin un hit enorme, pero sí con grandes canciones cocinadas con mimo y cuidado como ‘Yesterday’, ‘Coldblooded’, ‘Surreal’, ‘Work’… Hablamos con el artista británico emigrado a Estados Unidos, para conocer las influencias clásicas que le han llevado a optar por un sonido atemporal que huye de las modas, cómo decidió escoger a Matthew E. White como productor o su paso por la LIPA, la escuela de Paul McCartney. Foto: Max Knight.

¿Estás en Estados Unidos o has vuelto ya a Reino Unido?
Todavía en Los Ángeles. Vine para un año pero llevo ya como tres, de momento estoy aquí.
Te pregunto porque en el disco has dado con un sonido genuino, que parece el definitivo para ti, y es muy americano, ¿crees que lo mantendrás en el futuro?
Sí, absolutamente. Muchas de mis grandes influencias, las que me llevaron a hacer música, eran en su mayoría americanas, así que cuando quise reducir todo a lo más básico, cuando me propuse empezar de cero, venir a América tenía sentido. Creo que era el sonido más honesto para mí.

¿Ha estado de alguna manera presente en tus dos primeros álbumes?
Siempre ha estado ahí pero el problema es que la gente me empujaba hacia algo que no era yo. La industria musical, la oficina de management, mi propio equipo… querían que hiciera pop, que saliera en la radio, que fuera comercialmente exitoso. Sacrifiqué mi música, por desgracia solo ahora me he dado cuenta.
Parece como si estuvieras viviendo tu propio sueño americano… no sé si suena un poco siglo XX.
(risas) ¡No estoy muy seguro de haber obtenido ninguna recompensa! Me vine sin nada, no conocía a nadie, no sabía dónde iba a vivir ni qué iba a ocurrir. Era un desafío en el que adentrarme.

Hot Chip, Chvrches, The xx… En Reino Unido hay muchos artistas que escriben todo solos, producen todo solos. De entrada me parece extraño tu caso: has huido de Reino Unido a Estados Unidos para encontrar tu propio camino…
No creo que haya huido de Reino Unido por mi sonido. Quizá un poquito. He huido de Reino Unido porque allí no había más retos para mí, ni más aventuras. He vivido allí toda la vida. Para escribir canciones necesito experiencias, no solo escuchar música, sino obligarme a que me pasen cosas. Ya no me salían canciones interesantes porque no me pasaban cosas interesantes, así que busqué algo emocionante que me pusiera al límite, que me hiciera volver a ser espontáneo.

Has estudiado en la LIPA, la escuela de Paul McCartney (NdE: de ahí su tema ‘Yesterday’ sobre su breve encuentro con Paul), y resulta que estuve por allí. Me gustó un poco, primero pensé que era como una especie de ‘X Factor’ alternativo (se ríe), pero me gustó, vi gente y cosas interesantes. ¿Cómo lo viviste tú?
Tengo buenos recuerdos y otros no tan buenos. Lo mejor fue la gente que había en clase, mis compañeros. Las instalaciones eran buenas, pero lo mejor es que la gente tenía mucho talento, había muy buenos músicos que me enseñaron mucho más que nadie. Aprendí mucho sobre inspiración músical, sobre cómo escribir, sobre estilos de escritura… creo que lo necesitaba. He hecho mucho deporte, tengo un fondo muy competitivo, y necesito alguien que me inspire a hacer cosas, como a competir.

«Con mis discos anteriores, me concentré mucho en la producción. Había mucha presión por hacer todo sonar grande»

‘Stay in L.A.’ es una composición que está en tu disco y de alguna manera es algo que podría haber cantado Adele, Sam Smith, Emeli Sandé… Pero tu grabación parece haber evitado acercarse a eso. Es como si hubieras optado por quedarte en algo pequeño. ¿Es así?
Sí, eso es exactamente. Con mis discos anteriores, me concentré mucho en la producción. Había mucha presión por hacer todo sonar grande, meter grandes arreglos, grandes baterías, grandes guitarras, grandes canciones. Todo el mundo quería que sonara como el ‘Titanic’, pero mis canciones se perdían. Por eso cuando me vine a Los Ángeles solo me traje un teclado, una guitarra y un 4 pistas para grabar. No quería producción, quería que la canción destacara, porque demasiadas veces había intentado que todo sonara grande.

¿Hay alguna canción concreta que hayas detenido en ese proceso para mantenerla en pequeño?
No, pero creo que por eso decidí trabajar con Matthew (E. White). Sentía que era parecido a mí, quería hacer el disco sin que fuera sónicamente enorme. Por eso le llamé.

¿Cuál es la primera vez que oíste hablar de él?
Con su primer disco, hay una canción que me encanta en particular. Es la que se llama ‘Eyes Like the Rest’, en la que cada pequeño detalle importa. Suena grande pero es intrincada, y eso es exactamente lo que quería para mi disco.

Pensaba en algo de lo que hizo con Natalie Prass…
En cuanto a lo que ha hecho con otros artistas, el primero de Bedouine. Me gusta mucho cómo escribe Bedouine, el primero es muy bonito. Pero por supuesto el de Natalie Prass es muy bonito también.

He estado leyendo tus entrevistas, en las que hablas de Burt Bacharach, Joni Mitchell… ¿Hay algún disco en concreto que te haya gustado ahora o como adolescente que haya conducido a que tu álbum suene tan clásico?
Sí, uno de mis discos favoritos de siempre es ‘Sweet Baby James’ de James Taylor, es una de mis mayores influencias o inspiraciones.

Te pregunto específicamente por Burt Bacharach, porque es más conocido por sus canciones para otros artistas, pero tú has hecho un disco completo… No sé si tienes una referencia suya concreta o simplemente temas sueltos.
Bacharach era muy grande en colaboraciones, por supuesto, pero en cuanto a discos favoritos, me gusta su banda sonora para ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’. Fue una influencia enorme mientras crecía. El disco cuenta una historia, escuchas la música y puedes imaginarte la película, es como si la hubieras visto. Y eso es justo lo que quería respecto a este disco, puesto que también estoy contando una historia, la de mi primer año en un país extranjero. La gente lo puede percibir y yo cuido en esa historia las letras y la música, para que hablen por sí mismas.

«La presión de estar en playlists es dura. También hay gente que paga por ello»

¿Qué opinas del modo en que la gente escucha música hoy, sin prestar atención al disco completo?
Tengo mis más y mis menos. Es un poco triste que se oigan singles más que discos, pero te puedes adaptar a ello. Por eso hemos sacado las canciones de 2 en 2 y en orden cronológico, para que la gente pudiera seguir el viaje y las fuera escuchando a modo de playlist. Hay maneras de adaptarse y de provocar que la gente escuche discos, pero sí, la presión de estar en playlists es dura. También hay gente que paga por ello (risas).

Pensé que esto de sacar 1000 singles del disco era más cosa de la pandemia.
Para nada. Ese era el plan: la idea era sacar todo en orden narrativo, irlas sacando poco a poco, para que la gente pudiera tener tiempo de sentarse con las canciones. Creo que ayudó a entender mejor el disco.

Es muy importante la narración de principio a final para ti, por lo que veo…
Sí… estoy documentando lo que ha pasado. Es como un experimento. Ha sido como escribir un diario, contar las cosas en el orden en que pasaron. En el futuro puedo volver a estas canciones y ver cómo fueron esos tiempos. Espero que el oyente pase por una experiencia parecida, cuando alguien vaya a otro país, puede escuchar el disco y entender la montaña rusa que puede llegar a ser esa experiencia.

‘Work’ es una de mis favoritas, pero no ha sido single ni nada. Cuéntame algo sobre ella.
Es algo muy sencillo. No conocía a absolutamente nadie en Los Ángeles, pero empecé a quedar con mi novia. Obviamente me sentía muy solo porque no conocía a mucha gente salvo a ella, y la canción refleja un poco de desesperación por este motivo. Obviamente ella tenía que irse al trabajo durante el día, y yo me quedaba en mi cuarto sin hacer nada básicamente, solo. Es una mezcla entre lo que supone estar en una relación pero también sobre la soledad.

Hay algo de humor en ella y también en este tema que se llama nada menos que ‘Actor with a Loaded Gun’. Pero también es algo dramático porque estás hablando sobre cómo nos comportamos en sociedad, del rechazo de la gente que hay en una fiesta, de timidez… ¿Cuánto drama y cuánto humor hay ahí?
No establezco el humor que hay en las letras, vienen de la experiencia. Tiendo a ser una de esas personas que se encuentran siempre en situaciones extrañas, divertidas o no. Creo que es algo muy británico el mirarlo todo con un tipo de humor negro. Pero en verdad «Actor» está narrando una experiencia terrible, todavía tengo que darme a mí mismo ánimo al respecto para a veces no tirar la toalla e irme a casa. Me digo que tengo que ir a otras fiestas, tengo que encontrar una manera de verlo como algo divertido, reírme de esta gente e ir a otro evento.

¿Te ves tocando aún canciones de tus primeros discos?
Sí, claro que las tocaría, me gustan, no sé cómo lo haría porque el sonido ha cambiado. Para mí es importante pasar página, seguir mejorando, seguir desarrollándome y no mirar atrás, pero claro que las tocaría. Pero bueno, ha venido la pandemia y no hay oportunidad. Al haber estado confinado, es importante para mí mirar hacia el futuro.

¿Qué planes tienes ahora mismo?
Uf, ni idea, para ser honesto, no me siento muy inspirado en plena pandemia, pero lo voy a seguir intentando. Hay unas canciones que no cupieron en el disco e igual puedo hacer un EP, quizá con Matthew y los demás músicos. Más canciones saldrán.

¿Has pensado en escribir para alguien más? Creo que no, por lo que dices de la industria…
Pensé en hacerlo más, pero es difícil, es toda una burbuja en la que meterse…

Nicki Minaj da a luz

17

Nicki Minaj ha dado a luz a su bebé. El tabloide TMZ ha confirmado la información hoy 1 de octubre aunque el nacimiento se produjo en realidad en el día de ayer, 30 de septiembre. Se desconocen sexo y nombre de la criatura, pero estad atentos a nuestras páginas para conocer la posible barbaridad.

La autora de ‘Queen‘ anunció su embarazo el pasado mes de julio, con una serie de fotografías firmadas por David LaChapelle en las que ya se apreciaba a la artista en avanzado estado de gestación. Como es sabido, el padre de la criatura es Kenneth Petty, amigo de la infancia de Nicki, y una persona que ha tenido sus más y sus menos con la justicia, pues ha llegado a estar dos veces en prisión. Ya en septiembre, la rapera anunció que se retiraba de la industria de la música para «empezar una familia», plan que en absoluto ha llevado a cabo, pues después de estas declaraciones lanzó ‘Tusa’ junto a Karol G, a la postre un éxito colosal en las listas -y número 1 en España durante semanas- que, para sorpresa del mundo, se agenciaba su momento más icónico gracias a Nicki y su «toro este llano por nara». La canción, por cierto, está nominada a los Latin Grammys.

Durante su «retiro», Nicki también ha conseguido otras cosas, como alcanzar el número 1 de singles en Estados Unidos por primera vez en su carrera gracias a la remezcla de ‘Say So’ de Doja Cat, hazaña que después ha repetido gracias a su participación en ‘TROLLZ’ del malogrado 6ix9ine. La aparente adicción al trabajo de Nicki la ha llevado hasta a aparecer recientemente en un reciente videoclip de A$AP Ferg (rodado mucho antes de su embarazo), y este mismo año ha colaborado como artista invitada en temas de Meghan Trainor (‘Nice to Meet Ya‘), Ty Dolla $ign (‘Expensive’) o Mr. Eazi (‘Oh My Gawd’). El último single en solitario de Nicki, ‘Yikes’, salió el pasado mes de febrero.

Crítica: Anaju presenta ‘Rota’, su fantasmal balada producida por Refree

9

Anaju, también conocida como «Anawho» por ciertos sectores de nuestros foros, estrena su anunciado nuevo single, ‘Rota’, una balada co-escrita y co-producida por Raúl Fernández «Refree». Bajo estas líneas podéis encontrar el videoclip oficial.

La sensación de estar ante una canción de corte alternativo se confirma en el segundo cero, cuando entran para acompañar a la voz de la artista unas ambientaciones fantasmales, a las que sigue el inquietante goteo de unas notas de piano. La canción evoluciona hacia un dramatismo controlado, sin grandes estridencias: la voz de Anaju es distorsionada en algún punto para hacerla sonar fragmentada, «rota», mientras un pausado beat electrónico conforma el esqueleto rítmico de la canción… haciendo pensar en que el reciente álbum de Refree con la portuguesa Lina, publicado este mismo año, puede haber sido la referencia principal.

Más adelante en ‘Rota’, el piano va adquiriendo más protagonismo a medida que la producción avanza, aunque parece primar ante todo la búsqueda de un «mood» inquietante más que del hit fácil, pues la melodía vocal («me dejas rota, mi mente alborotas») opta por cierta languidez y repetición. Esta vuelve a no ser la mayor baza de la canción, como está sucediendo con muchos de los singles salidos recientemente de la factoría Operación Triunfo, algunos de los cuales también han buscado cierto aire alternativo… o se lo han asegurado a través de interesantes colaboraciones.

En el caso de Anaju, este es su primer single desde el lanzamiento de ‘Me iré’, un tema de extraña producción cercana a los sonidos del último El Guincho; mientras Refree vuelve, con su participación en ‘Rota’, a trabajar con una concursante de Operación Triunfo después de producir el primer single oficial de Amaia, ‘Un nuevo lugar‘. El catalán acaba de anunciar nuevo proyecto con Rodrigo Cuevas tras la publicación de ‘Manual de cortejo‘ y en los últimos años ha sido noticia también por participar de manera crucial en álbumes de Rosalía (‘Los ángeles‘) o Niño de Elche (‘Antología del cante flamenco heterodoxo‘).

En su paso por Operación Triunfo, Anaju se enfrentó a uno de los repertorios más interesantes de su edición, llegando a ofrecer actuaciones de ‘Nunca estoy’ de C. Tangana –aprobada por el susodicho-, ‘Catalina’ de Rosalía & Refree, ‘Nana del mediterráneo’ de María José Llergo o ‘La Sandunguera’ de Nathy Peluso, a la que extraña no quiera parecerse un poquito más… dado que la llamó la «Diosa a la que yo rezo» en uno de los momentos más memorables de su edición.

Dirty Projectors estrenan un precioso vídeo animado para «ver en la oscuridad junto a tu persona amada»

2

Dirty Projectors firman una de las novedades de la semana con ‘Earth Crisis’, su nuevo EP. Es el cuarto de una serie de cinco mini álbumes que Dave Longstreth y compañía han ido publicando a lo largo de los últimos meses, con una vocalista principal diferente por EP, y a través de los cuales han desvelado canciones tan bonitas como ‘Overlord‘, ‘Inner World’ o la reciente bossa de ‘Holy Mackerel’, además de un sonido renovado, más orgánico, recordando a los tiempos de su obra maestra ‘Swing Lo Magellan‘.

‘Earth Crisis’ recibe el nombre de una popular banda de hardcore, pero no es en absoluto un EP de música de este estilo. En realidad las flautitas de la primera pista, ‘Eyes on the Road’, a lo recuerdan es a las fantasías bucólicas de ‘Utopia‘ de Björk, quien colaboró con Dirty Projectors en su EP de 2011, ‘Mount Wittenberg Orca’. A través de las siguientes composiciones, ‘There I Said It’, ‘Bird’s Eye’ y ‘Now I Know’, el EP transcurre por lugares más orquestales y clasicistas que los discos anteriores, además de ligeramente más experimentales en el tratamiento de voces e instrumentos. En este caso, la vocalista es Kirstin Slipp, quien, dentro de la formación, también toca el teclado.

Lejos de publicar su nuevo EP en las plataformas de streaming sin más, Dirty Projectors han presentado un videoclip animado que reúne todas sus canciones y que vale la pena ver. Se trata de una preciosa animación de Encyclopedia Pictura dirigida por Isaiah Saxon, quien, en palabras de Longstreth, recomienda ver el vídeo «a oscuras y junto a tu persona amada, si eres tan afortunado». En concreto, aconseja el visionado en calidad 1080p. El clip está protagonizado por una aldeana y su perro y tiene un gran protagonismo de la naturaleza, exactamente como el de ‘Wanderlust’ de Björk, al que recuerda mucho pues estaba animado por el mismo estudio, que también ha trabajado con Panda Bear, Dan Deacon o Grizzly Bear.

Billie Eilish estrena el vídeo de ‘No Time to Die’

16

Billie Eilish ha estrenado el videoclip de ‘No Time to Die‘, la canción oficial de la próxima película de la saga ‘James Bond’, de igual título. El vídeo fue grabado en febrero, pero entonces la pandemia llegó para llevárselo todo por delante. Si dicha película iba a estrenarse el pasado mes de abril, la pandemia forzó su postergación, y con ella el estreno de este vídeo.

Sin grandes alardes de cinematografía como los del vídeo de ‘Die Another Day’ de Madonna, el de ‘No Time to Die’ se conforma con existir, que es más de lo que se puede decir del de ‘Skyfall’ de Adele. Así, el clip apenas intercala imágenes en blanco y negro de Billie cantando la canción frente a un micrófono clásico, junto a los juegos de luce de rigor, con otras de la película.

Hace poco teníamos ocasión de hablar con FINNEAS, hermano y productor de Billie, y por tanto productor también de ‘No Time to Die’. Le preguntábamos si estaba contento con la acogida popular hacia la canción, que ha sido un éxito moderado en listas. «Hacer la música para una película es un asunto complicado porque no la haces para tus fans en concreto, sino para los fans de esa película, y los fans de ‘James Bond’ no tienen por qué serlo de nuestra música», contestaba el músico. Simplemente, nos sentimos muy afortunados de poder haber formado parte de ese universo». Escribir ‘No Time to Die’ ha sido una experiencia muy emocionante y satisfactoria, y yo estoy muy orgulloso de la canción. La propia Billie ha indicado que «sigue estando orgullosa» de haber formado parte de ‘James Bond’.

¿Cuánto se estrena ‘James Bond: No Time to Die’, entonces? El 12 de noviembre se produce su primer pase en Reino Unido y Australia y el 20 será el turno de Estados Unidos. La fecha de estreno en España sigue sin concretarse, pero como informa ABC, debería producirse no más tarde del mes noviembre. Billie, que recientemente publicaba el single ‘my future’, muy interesante por sus sonoridades de hip-hop fusionado con soul en el estilo de Amy Winehouse, sigue preparando su segundo álbum de estudio, muy esperado pues su debut fue un superventas, nada más y nada menos que el disco más exitoso de 2019.

Paquita Salas tendrá cuarta temporada

14

Los Javis han confirmado que su serie estrella, ‘Paquita Salas’, tendrá cuarta temporada. Lo han hecho en un programa de RNE (Radio Nacional de España), donde Javier Calvo y Javier Ambrossi han presentado el libro ‘Paquita Salas. Superviviente. Mis memorias’, un conjunto de dos novelas gráficas sobre la conocida representante de actores que los autores de la serie consideran “dos capítulos más de Paquita Salas».

La noticia es especialmente interesante pues significa que habrá continuación de la que ha sido la mejor temporada de ‘Paquita Salas’ hasta la fecha, la tercera. Dicha temporada ha sido «especialmente crítica contra el linchamiento de alguien que cíclicamente se produce en la era de las redes sociales», como escribía mi compañero Sebas en su crítica de la serie; ha hecho un uso genial de la cultura pop que Los Javis han absorbido toda su vida, gran parte de ella procedente por supuesto de España, y ha contado con cameos mejor integrados imposible, de celebridades de todo tipo. «La presencia de Dulceida o Josh Hutcherson muestran que ya no hay mainstream ni underground, tampoco fronteras, ni voluntad apolítica ni tampoco guiones para el adoctrinamiento».

Sobre el volumen de novelas gráficas, Los Javis han dicho que están orgullosos de él porque muestra la historia real de Paquita al completo: «“A Paquita le hacía mucha gracia el niño que interpretó a Manolito Gafotas en la película basada en las novelas de Elvira Lindo», han dicho. «Ella intentó fichar al niño pero finalmente no pudo. Manolito Gafotas tiene un aire ‘paquitesco’”. El combo de directores se encuentra actualmente trabajando en la próxima temporada de su serie, ‘Veneno‘.

Renaldo & Clara / L’amor fa calor

0

Los terceros discos son cruciales para los artistas: pueden marcar una consolidación, pero también la necesidad de cambio, de reinvención. A menudo resultan discos llamados «de transición» porque reflejan cierto desgaste de la fórmula o confusión en cuanto a qué camino escoger. ‘L’amor fa calor’ de Renaldo & Clara, el tercer disco de la «lleidetana» Clara Viñals, será el de consolidación, también supone un cambio de registro al ser el más sintético de su carrera, pero no es en absoluto un trabajo indeciso o irregular. En 24 minutos (número favorito de Clara, sus otros dos discos también duran este tiempo), a la catalana le da tiempo de sobra para desplegar sus muchas virtudes como artista POP en mayúsculas.

Si ‘Fruits del teu bosc‘ y ‘Els afores‘ eran trabajos de pop orgánico, arreglados y producidos con la minuciosidad de una verdadera artesana, y que hacían pensar tanto en Joan Miquel Oliver como en Belle & Sebastian o Julio Bustamante, ‘L’amor fa calor’ presenta un acabado sintético y lustroso, amén de haber vuelto a contar con la producción de Victor Ayuso. El primer single ha sido una sorpresa por sus cambios internos: empieza dando protagonismo a baterías, guitarras eléctricas y una amorfa base electrónica sobre la que Clara susurra cosas, para después explotar en un estribillo synth-pop de lo más adictivo.

‘L’amor fa calor’ básicamente sienta las bases del sonido del disco, pero las variaciones que explora de él Clara son igual de interesantes. Sin ir más lejos, un single anterior, ‘La finestra’, en el que Clara plasma sus habituales contemplaciones sobre aquello que la rodea, en este caso para describir el cielo azul lleno de luz y pájaros que ve desde una ventana, hace pensar en una romántica balada R&B de los 80… pero pasada por el filtro ultra-sintético del «city pop» japonés.

Que Clara no ha tenido miedo en ir lejos con su visión pop -lo cual no debería extrañar a nadie pues ella siempre se ha sentido identificada con este género- se confirma en otras dos de las composiciones desatacadas de ‘L’amor fa calor’. En primer lugar, ‘Per fer-te una idea’ utiliza un estilo muy propio del pop «new wave» de los años 80 para evolucionar hacia algo más synth-pop, marcándose un final eufórico muy bien construido. «Te me estás yendo de las manos», canta Clara en esta canción que evoca los sonidos que triunfaban durante el apogeo de la MTV. Y por el otro, la ‘Història’ es una pieza de artesanía pop marca de la casa: su parsimonioso ritmo programado no puede sonar más limpio e impoluto, los coros «de campamento» del estribillo son un puntazo y se pegan cosa mala, los destellos de teclado son una delicia, y la letra sobre recuerdos que se le acumulan a Clara en el cuerpo o sobre su afición a las piedras es una ternura.

Los 80 parecen haber sido una referencia especial para Clara en ‘L’amor fa calor’ como demuestra su mismo primer single, cuyos sonido medio funky puede recordar a Prince. ‘Milions’, en el que destacan las autoarmonías de Clara, tiene un punto al indie-pop tropical de la época, mientras ‘Una vegada’ devuelve el álbum a los sonidos nostálgicos de la radio pop americana de aquella década. El disco se cierra con una balada llamada ‘No penso en res’ que vuelve al costumbrismo habitual: «yo pienso en ti cuando no pienso en nada, y también en mucha otra gente, depende del día y de lo que esté haciendo, o del interés por algún tema en concreto, esto de la mente es un misterio». La primera mitad de ‘L’amor fa calor’ es superior a la primera, pero aun así, lo que presenta Clara es un disco de pop con mucha más mano experta de lo que pueda parecer, no tan modesto ni pequeño como sugieren las cucas canciones de su autora.

Calificación: 7,9/10
Lo mejor: ‘L’amor fa calor’, ‘Per fer-te una idea’, ‘La finestra’, ‘Història’
Te gustará si te gusta: The Go! Team, Superorganism, Joan Miquel Oliver
Youtube: vídeo de ‘L’amor fa calor’

¿Cuál es la mejor canción de ‘The Ascension’ de Sufjan Stevens?

13

The Ascension‘ de Sufjan Stevens era presentado por el tema que lo cierra, ‘America’, de 12 minutos de duración. Es una jugada muy propia de él, pero en este caso, y aunque estoy entre los defensores del tema, parece haber cierto consenso entre sus seguidores: no estamos ante el nuevo ‘Vesuvius’ ni el nuevo ‘Impossible Soul’.

Después conocíamos la canción más radiable del álbum, ‘Video Game‘, una gran curiosidad de synth-pop, casi facilona, que quizá encontraremos en alguna de las listas de lo mejor del año, sobre todo en los medios más abiertos a la música pop. ¿Pero es la mejor canción del disco? El debate está abierto, y si no se entiende muy bien la elección de ‘Sugar’ como tercer sencillo, sí vemos cualidades en el tema que se escogió como «focus track» para el día de salida del álbum, ‘Run Away With Me’, uno de los más cálidos. Las grabaciones de ‘Tell Me You Love Me’ y ‘Die Happy’ están llenas de momentos hipnóticos con los que quedarte embelesado en la intimidad de unos buenos cascos, pero en cuanto a composición, son otros los temas que están sonando como la canción que puede convertirse en la favorita de sus seguidores a la larga: ‘Lamentations’, por su coqueteo con los beats bailables y su melodía en un punto cercana a ‘Chicago’; el tema titular, que ha gustado mucho en Pitchfork; y ‘Landslide’, que hoy seleccionamos como «Canción del Día«.

La coincidencia en nombre con uno de los temas más hermosos jamás cantados por Stevie Nicks es baladí, pues esta es una nueva aventura electrónica, sugerente y también introspectiva que en un momento se crece para disfrutar y vivir toda su euforia. En una entrevista con el artista que nuestros usuarios comentaban en el foro de Sufjan Stevens, el artista decía que no podía estar siempre cantando sobre cosas como la muerte de su madre, y esta canción que se titula «derrumbe» o «desprendimiento» es en realidad una canción positiva. Sufjan contrapone «una segunda vida» y una «anafilaxis», la «mierda» y la «luz», para decantarse por el lado luminoso en este caso.

Mientras la composición avanza entre sintetizadores y juguetes electrónicos, como apuntaba nuestra compañera Mireia Pería, próximos a la Björk de finales de los 90, el tema va creciendo para anunciar y repetir de manera reiterada: «vayamos a dar un paseo en el círculo de la luz». Por si hubiera alguien capaz de decir «no» a este mandato de Sufjan Stevens, el estribillo sube aún más para mostrar que no se puede huir de su «ola de amor»: «Caminamos hacia la luz / sube la marea / mi amor es una ola / me tienes atrapado en un deslizamiento de tierra / no hay dónde correr / no hay dónde esconderse / mi amor es una ola / me tienes atrapado en un deslizamiento de tierra». Una reconfortante manera de estar atrapado, en este caso, que además es enormemente necesaria en el último tramo de ‘The Ascension’.

¿Cuáles son tus canciones favoritas de 'The Ascension'?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Woody Allen rinde homenaje a los clásicos del cine de autor en ‘Rifkin’s Festival’

27

En una escena de ‘Rifkin’s Festival’, la nueva de Woody Allen que se estrena este viernes, vemos a su nuevo alter ego -interpretado aquí por Wallace Shawn- hablar sin que ni su esposa ni su supuesto fan le escuchen en absoluto. Casi parece una metáfora de la deriva del director al que Amazon cancelaba un contrato el año pasado y que ha tenido dificultades para ver publicada su ‘Autobiografía’, al reavivarse las acusaciones de abusos que recibió en los años 90 de su hija adoptiva Dylan Farrow. ¿Está dispuesto el mundo a ver, a escuchar, lo nuevo de Woody Allen o incluso sus seguidores han decidido «cancelarle» como Stella Donelly?

Su alter ego es, como es habitual, un ex profesor que trata de acabar una novela que nunca termina de llegar. En un viaje al Festival de Cine de San Sebastián al que acude con su esposa (Gina Gershon), que presenta una película junto al joven y guapo director de moda (Louis Garrel), se desencadena el típico conflicto de celos y traiciones que conocemos y hasta cierto punto esperamos de Woody Allen. Cae la baba cada vez que aparece en pantalla Elena Anaya en esta comedia que tiene sus más y sus menos.

No está realmente muy conseguida la carcajada en las escenas de celos: el enredo no es tal, no llega a haber tensión alguna, ni mucho menos cuando aparece Sergi López, y el jaleo en Spanglish recuerda demasiado al ya oído en ‘Vicky Cristina Barcelona‘. La buena noticia es que el pasado verano Woody Allen no se trasladó a Donosti únicamente para buscar bonitas postales de la playa de la Concha, como antes había hecho con Roma, entre otros lugares. El director ha aprovechado el contexto del festival de la ciudad -que la cinta inauguraba hace unos días- para hacer una crítica del esnobismo y la pedantería, cameos incluidos. Aquí hay una reflexión sobre la deriva de los festivales de cine, una crítica a los a veces vacuos directores de moda, y otra a la obsesión con forzar los guiones a lo político cuando puede que no haya nada de trasfondo que decir.

Allen pone los puntos sobre las íes no solo mediante el guión sino mediante un tratado estético que permite diferenciar ‘Rifkin’s Festival’ de otras películas en esta vorágine que tiene, o tenía, de sacar una cada año. Como ‘Midnight in Paris‘, esta logra ofrecer algo más: homenajes en blanco y negro al cine de Ingmar Bergman (‘Persona’, ‘El séptimo sello’), François Truffaut (‘Jules et Jim’) y Orson Welles (‘Ciudadano Kane’), entre otros. Ahí sí aparece toda la vis cómica que en este caso falta en la «realidad» de estos personajes que a veces -sí, muy bien traído- presentan el carisma de un dibujo animado hecho por Jordi Labanda.

‘Rifkin’s Festival’ es por tanto un homenaje al cine de Woody Allen, muy especialmente al cine de autor europeo por su riesgo, al que hay que agradecer que ocupe además el lugar justo dentro del metraje. Las oníricas escenas inspiradas en clásicos del cine pueden ser lo mejor de la cinta, pero ocupan un adecuado puesto secundario: nunca entorpecen el cometido de lo que es ante todo una de sus típicas películas ligeras. 6,5.

Alicia Keys habla de la importancia de su ingeniera de sonido, Ann Mincieli

1

Alicia Keys ha rodado un corto documental junto a su ingeniera de sonido, Ann Mincieli, en el que repasa su carrera, habla de la importancia de un/a buen/a ingeniero/a de sonido, revela cuándo cree que su carrera sufrió un punto de inflexión al respecto y comparte alguna curiosidad sobre la grabación de su último álbum, el notable ‘Alicia’, que ha cosechado las mejores críticas de su carrera desde su primer álbum. El documental forma parte del programa CREDIT DUE con el que Tidal pretende dar importancia a los créditos en las plataformas de streaming, pues la plataforma es pionera en compartir la versión más exhaustiva posible de los mismos; y sirve sobre todo para comprobar qué es un ingeniero de sonido, desde el modo en que se colocan varios micrófonos al grabar un piano al modo en que se decide si una toma vocal se graba mientras se toca un instrumento en directo o no.

Para Alicia Keys, su ingeniera representa la diferencia entre «sonar como la mierda y sonar mejor de lo que jamás habrías imaginado», y es la persona que «te ayuda a que lo que has creado esté en la mayor calidad posible». Ann Mincieli es a todas luces la mano derecha de Alicia y ambas coinciden en que su debut no es la mejor consecución de su trabajo. Indica Keys: «En ‘The Diary of Alicia Keys’ (2003) es cuando averiguamos cómo crear el espacio necesario para envolver la música». Mincieli corrige: «Pero fue en ‘As I Am’ (2007) cuando conseguimos romper las reglas, que las guitarras sonaran como desde fuera de este mundo», entre distorsiones y pedales.

Mincieli, de manera significativa portando una camiseta de Fleetwood Mac, relata el primer encuentro que tuvo con la autora de ‘Falling’ en un ascensor en 1998, cuando ella iba cargada de cintas -cuando había cintas- aunque Alicia no lo recuerde, y cuenta también lo importante que es tener «una visión del disco» antes de ponerse a grabar el álbum para enfocarlo. Entre citas a Dave Smith, la creación de su propio plugin de piano, y el recordatorio de Alicia de cómo una canción se puede finiquitar en «15 minutos o 6 meses», el corto hace especial hincapié en la creación de uno de sus últimos singles, la balada ‘Good Job’ que cierra su nuevo disco. El tema llegó a tener una versión con efectos y ritmos electrónicos, pero Alicia decidió quitarlos para volver a su visión primigenia. Podéis escuchar la diferencia entre ambas en el documental. Prueba 2 meses de TIDAL HiFi aquí.

Robyn y Jónsi presentan pepinazo electro, su «oda al dolor escandinavo»

13

Jónsi, cantante de Sigur Rós, publica este viernes su nuevo disco en solitario, ‘Shiver’, tan solo el segundo y eso que ‘Go’ salió hace ya 10 años. El álbum está producido por A.G. Cook y cuenta con colaboraciones tan interesantes como la de Elizabeth Fraser en ‘Cannibal‘ o Robyn en ‘Salt Licorice’, la segunda de las cuales puede escucharse desde hoy.

La canción es una «oda al dolor escandinavo» -ella es sueca, él islandés- y de hecho «dolor escandinavo» es la frase estrella de esta canción que es todo un pepinazo electro aunque al principio no lo parezca. El ritmo agresivo de esta producción de PC Music hace pensar en uno de los singles más industriales de Azealia Banks, ‘Yung Rapxnsel’, pero en este la oscuridad es reemplazada por la luz y por un estilo híper-futurista que evoca a los momentos más robóticos de la autora de ‘Body Talk’… y de Charli XCX, que para eso ha trabajado con A.G.Cook más que nadie. De hecho, ciertas distorsiones vocales de ‘Salt Licorice’ recuerdan a los sonidos explorados por la británica en ‘Charli‘ y ‘how i’m feeling now‘.

El vídeo de ‘Salt Licorice’, en el que no encontrarás a Robyn, pero sí a un bailarín moviendo el cuello como loco, es totalmente casero y muestra a Jónsi en situaciones un tanto grotescas -al menos por cómo están presentadas- como rapándose la cabeza, vomitando una sustancia fucsia y también muestra su cara y cabeza cubiertas de una masa grimosa.

‘Salt Licorice’ es probablemente la producción más contundente y agresiva que han firmado tanto Jónsi como Robyn en años. El caso del primero es más comprensible pues él es autor junto a Sigur Rós de obras de post-rock tan hermosas como ‘Ágaetis byrjun’ o ‘Takk…’, pero realmente hacía mucho que la primera no cantaba en una canción tan potente: su último disco ‘Honey’ era mucho más relajado, su reciente single ‘Impact’ con SG Lewis y Channel Tres no era precisamente un rompepistas sísmico, y de sus últimos EPs con La Bagatalle Magique y Röyksopp han pasado ya entre 5 y 6 años.

The Flaming Lips / American Head

9

The Flaming Lips es una banda encasillada en “vanguardia y chaladuras”. Sus últimas obras parecen apoyar esta clasificación; desde cuentos narrados por Mick Jones a los delirios de ‘Oczy Mlody’, colaboraciones locas con Miley Cyrus… Para dinamitar todos nuestras ideas preconcebidas, The Flaming Lips han grabado su disco más convencional en más de una década. Todo lo convencional que Wayne Coyne y compañía pueden llegar a ser, claro.

‘American Head’ tiene también excusa argumental, como ‘King’s Mouth’, solo que esta vez la historia la narran las propias canciones. ‘American Head’ es una especie de ópera rock o film musical generacional, como si de una mezcla entre ‘Tommy’ y ‘American Graffitti’ se tratara. Su acción está situada en alguna ciudad perdida de EE.UU. durante finales de los 60 o principios de los 70. El protagonista es un chaval que se siente perdido, que se enamora, se droga, trapichea y acaba enfrentándose a la policía. Las letras están plenas de referencias a la guerra de Vietnam, al LSD, al hastío de vivir en medio de la nada.

¿Y la música? Pues estupenda. Para dar más fuerza a la historia, los Flaming Lips han creado unas canciones con apertura, nudo y desenlace y con una sonoridad muy clásica que remite, directamente, a la época en la que está enmarcada el disco: psicodelia, Pink Floyd, los Beatles (juntos y por separado), Cat Stevens, The Who, los Beach Boys post-‘Pet Sounds’… todo remeda a 1970. Y, también, todo es muy Flaming Lips. Como ya es habitual en ellos, recogen toda esa herencia musical y se la apropian. Para acabar de rematar, no están solos. Kacey Mugraves canta en varios temas. Así, les salen pequeñas maravillas como la inicial ‘Will You Return / When You Come Down’, delicada y con un precioso final de crescendo instrumental a la ‘Let it Be’. ‘Flowers of Neptune’ nos trae toda la belleza del verano del amor, pura psicodelia. Su estribillo hechiza, como hechizan la voz de Musgraves y los coros remedando a los Beach Boys. ‘Dinosaurs on the Mountain’ remeda a los Flaming Lips de ‘The Soft Bulletin’ o ‘Yoshimi Battles the Pink Robots’; es un tema tierno con fuste y encanto. También hay baladones casi sinfónicos, al borde del exceso, como ‘Mother I’ve Taken LSD’ o ‘Mother Please Don’t Be Sad’. Y deliciosas idas de olla románticas y disfuncionales como ‘You n Me Sellin’ Weed’. Wayne Coyne nos ha explicado en una entrevista (que publicaremos próximamente) que le preocupaba que se vieran los temas como muestras de burla o ironía, cuando no lo son. Así que no hay que ver ninguna clase de boutade en estos títulos.

El tramo final se aparta un poco de la línea argumental del resto del álbum. Y ofrece dos de las mayores joyas del disco. En ‘God and the Policeman’ la voz de Musgraves se erige en protagonista de una pequeña epopeya que conjuga sonoridades más actuales con los Beach Boys. Y el cierre es ‘My Religion Is You’, para borrar toda la tristeza y amargura que haya podido generar el disco. Wayne se pone su disfraz de John Lennon y hace que suban muy arriba los corazones con una declaración de amor y de intenciones: “I don’t need no religion. You’re all I need”.

No era del todo la intención de la banda crear un disco tan fuertemente argumental. Ellos lo ven como una colección de diapositivas enmarcadas en un clima nostálgico. Sin embargo, les ha quedado una película muy evocadora. Y una banda sonora sólida, fantástica, que supone algo así como el retorno al planeta Tierra de Flaming Lips. Bienvenidos, bien hallados.

Calificación: 7,8/10
Lo mejor: ‘Will You Return / When You Come Down’, ‘Flowers of Neptune’ ‘Dinosaurs on the Mountain’, Mother I’ve Taken LSD’, ‘You n Me Sellin’ Weed’, ‘My Religion Is You’.
Te gustará si te gusta: Pink Floyd, Beatles, Beach Boys
Youtube: vídeo de ‘God and the Policeman’ con Kacey Musgraves

La historia tras ‘I Am Woman’, el himno feminista de Helen Reddy

0

Helen Reddy, autora de ‘I Am Woman’, éxito pop que se convirtió en un himno feminista durante la segunda ola , ha muerto a los 78 años, ha confirmado su familia en Facebook. «Ella fue una maravillosa madre y abuela y una mujer formidable», expresa el comunicado. «Nuestros corazones están rotos pero nos reconforta el conocimiento de que su voz vivirá para siempre».

Aunque en España no nos suene tanto, ‘I Am Woman’ fue un considerable éxito en Estados Unidos, donde alcanzó el número 1 de la lista de singles en el año 1972. Eso sí, le costó meses: la canción salió en mayo, pero no fue hasta diciembre cuando alcanzó dicha posición, llegando incluso a abandonar la clasificación en cierto punto para después volver a entrar. La canción fue publicada originalmente un año antes, dentro del debut de la cantante australiana nacionalizada estadounidense, ‘I Don’t Know How to Love Him’, pero pasó desapercibida hasta que fue seleccionada para aparecer en la película de 1972 ‘Stand Up and Be Counted’. Anticipando el éxito de la película, Capitol pidió a Helen que grabara una versión nueva -más larga, la original apenas duraba 2 minutos- de ‘I Am Woman’ para lanzarla como single, pero fue la primera la que terminó apareciendo en la cinta.

Lanzada en plena era de la contracultura como primer single del tercer disco de Reddy, ‘I Am Woman’ fue reclamada por el movimiento feminista, mientras a pie de calle empoderó a millones de mujeres que la escuchaban en la radio o en la televisión. De hecho, la cantante escribió la letra de ‘I Am Woman’ motivada por la ausencia de canciones de éxito en listas que hablaran de lo que «realmente es ser mujer». «Pensaba en todas las mujeres fuertes de mi familia que habían pasado por la Gran Depresión y las guerras mundiales y que habían sido maltratadas por sus maridos», declaró. «Pero no había música que reflejara eso. Las únicas canciones que había eran ‘I Feel Pretty’ o esa horrible canción ‘Born a Woman’ de Sandy Posey, que dice: «si naces mujer naces para ser pisoteada y engañada y para que te traten como basura». No son canciones que tengan letras que empoderen. Yo nunca me había visto a mí misma como compositora, pero entonces sentí que tenía que escribir yo una». Según una conocida cita de Reddy, «los DJs que pinchan ‘I Am Woman’ siempre dicen que no pueden soportar la canción, pero que a sus mujeres les encanta».

Ya algo olvidada con el paso del tiempo y con ella sus logros, quizá porque como composición de pop «easy listening» -la música es de Ray Burton de Ayers Rock- tampoco es que fuera histórica, ‘I Am Woman’ fue el primer número 1 logrado por una artista australiana en Estados Unidos y la primera escrita por una australiana en ganar un Grammy. Es conocido el discurso de agradecimiento que Reddy preparó para la ocasión, en el que dio gracias a Dios porque «ella lo hace todo posible»… 45 años antes de que Ariana Grande lanzara ‘God is a Woman’, por sirve de dato curioso. Después de ‘I Am Woman’ vinieron más éxitos para Reddy como ‘Delta Down’ o ‘Angie Baby’, pero la relevancia de la artista menguó en los 80 y 90 hasta que anunció su retiro en el año 2002.

Del perreo para «maricones» y «bolleras» de La Dani al indie pop de Nuevos Hobbies

1

Actualizamos nuestra playlist «Sesión de Control» dedicada a las novedades más excitantes del panorama nacional o en español de la última quincena. Momento que aprovechamos para presentaros algunas de las revelaciones más curiosas que hemos descubierto en los últimos días, como es el caso del dúo shego, que se describen a sí mismas como «la parte dulce del punk» y presentan un tema llamado ‘fumas?’ cuyo estribillo va a tiro hecho: «voy a follarte tan duro / que querrás más, seguro». También puede gustarte el nuevo tema de Fônal, que es como poner a la joven Christina Rosenvinge a cantar encima de una base electro. Sus influencias oficiales van «desde Pet Shop Boys y Depeche Mode hasta The Smashing Pumpkins y Crowded House». Foto: Laura Prieto.

Nuevos Hobbies avanzan álbum, Rusos Blancos sacan tema suelto y hay disco del trío canario MILC. En cuanto a esto último -música urbana o así- hay nuevos hits del supergrupo Locoplaya (Bejo, Uge y Don Patricio hacen un guiño a ‘La Isla Bonita‘), Yung Beef con Pochi (ojalá que con homenaje a Dinarama pero no creemos), uno rockero de Goa con LocoAlien, uno de ARON (conocido por su papel en ‘Élite‘) junto a Miqui Brightside, que está en racha pop, y uno de enfoque abiertamente «queer», «para maricones y bolleras» a cargo de La Dani (atención también a su tema ‘Metatrans’).

Entre las novedades en LP, mini LP, EP’s, etc, además de la mixtape de La Dani, hay que hablar de Margarita Quebrada desde Jabalina; Peninsular, el dúo formado por Elena Martín y Ricardo Nistal; y la argentina Lucia Tacchetti, del que recuperamos una colaboración con Cabiria. En una facción más electrónica, se acerca disco de Ed Is Dead; la gallega Cora Novoa ha fichado por Turbo Recordings, propiedad de Tiga, editando ya un par de temas; y Abraxas conecta con el electroclash de Miss Kittin y el electrorock político de Peaches con un tema llamada ‘Embrace Capitalism’. También hay un remix de Hidrogenesse para un hit antiguo de Javiera Mena.

Elle Belga, María José Llergo, Israel Fernández y Espanto han presentado novedades inspiradas en el folclore patrio, cada uno en su estilo; mientras Pájaro Sunrise comparten el tema principal de la BSO de ‘El arte de volver’, la ópera prima de Pedro Collantes. Completamos la playlist con otro tema destacado de Chloral, la psicodelia de Bum Motion Club, el math-rock de Señor Suerte, una de las mejores canciones que han hecho Shinova, el «bucle cromático» de Naia Lesder muy apto para fans de Varry Brava y Supersubmarina, el tropical house de Carla Morrison y lo nuevo de Cintia Lund, recién salido esta mañana.

¿Sobre qué descubrimiento/s de "Sesión de Control" te gustaría saber más?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...






La «pesadilla pop» de Morreo hace pensar en un cruce entre Los Brincos y Halloween

2

Morreo es una de las bandas nacionales revelación del año gracias a singles como ‘Cluedo’, ‘Formol’ o ‘Tinieblas’. Los títulos de sus canciones lo dicen todo: el dúo andaluz, compuesto por Germán y Joseca y afincado en Madrid, no solo practica un post-punk electrónico que lo sitúa en el terreno de grupos españoles históricos como Golpes Bajos o Décima Víctima, es que todas sus canciones están salpicadas de sangre, como sugieren los teclados tan propios de Halloween a los que están tan aficionados, y buscan un elemento abiertamente espeluznante, siniestro y terrorífico. Que su nuevo single se llamara ‘Pesadilla pop’ nada menos era casi cuestión de tiempo: cualquiera diría que estaba escrito en el destino.

‘Pesadilla pop’ es el single de debut de Morreo en Futuras Licenciadas y pronto se convertirá en su mayor éxito. El grupo describe su sonido como el resultado de una hipotética «conversación entre Veronica Falls y Los Brincos»… aunque su estética propia del pop psicodélico de los 60 y 70 hace pensar en formaciones como Jefferson Airplane o Strawberry Alarm Clock, o incluso en la revisión de este sonido que no hace tanto presentaba la banda de Portland Wampire o, desde Barcelona, Papa Topo en ciertos momentos de su primer disco. En palabras de Morreo a JENESAISPOP, ‘Pesadilla pop’ es «el resultado de meses de curro para buscar un sonido afín al grupo, un sonido que nos represente y deje claro quienes somos», búsqueda que ha desembocado en la composición de este single que es también «un himno a la rutina, un canto a la soledad acompañada, una canción de amor del fin del verano del 73».

El dúo explica: «Para nosotros es una canción muy triste, pero la batería y el bajo rompe a conciencia esa melancolía con ritmos muy punks», indicando que el bajo fue «grabado por Raúl Pérez de La Mina y Pony Bravo y casi se rompe la mano». Y añade: «La canción te envuelve en un aire de los 70’s por esas melodías de voz muy de Los Brincos, Los Módulos, Vainica Doble… y también por las voces al unísono (con una doble voz muy misteriosa) al compás de una caja de ritmos entre las cajas dobladas con panderetas y el bombo de una canción electrónica».

Ciertamente, ‘Pesadilla pop’ es una canción envuelta en misterio, como sugiere ese organillo tétrico que suena a lo largo de su minutaje, pero la influencia de Los Brincos es especialmente notable en el componente ultra-popero de su melodía, tan soleada y castiza como promete la frase inicial de la composición: «es aterrador, tus ojos se abren cuando se ha juntado el sol, y yo he caído en ellos como una obsesión». Este drama tan flamenco va incluso a más en un pasaje posterior: «fue ridículo pero me enamoré, nuca supe ni cómo ni por qué, mis ojos lloran si no te veo aparecer, me inundaré». No dejéis de ver su gracioso videoclip, tan iluminado por el sol como la propia canción.

Pablo Alborán habla en El Hormiguero sobre aquello que dijo

66

Pablo Alborán ha acudido a El Hormiguero para promocionar su nuevo disco, ‘Vértigo’, que sale el 6 de noviembre. Sobre el disco ha dicho que se titula «vértigo» porque esta es una de las «sensaciones más humanas que existen».

La pregunta esperada de Pablo Motos a Alborán llega en el minuto 13 del vídeo, aunque decepciona: «¿sentiste mucho vértigo cuando decidiste compartir con el todo el mundo tu famoso vídeo de Instagram contando tu condición sexual?» Ciertas palabras que suelen usarse para referirse a la «condición sexual» de Pablo Alborán, que por lo que se sabe, es opuesta a la heterosexualidad, aunque podría ser cualquiera cosa porque para lo claro que es el muchacho hablando del tema, da lo mismo, son omitidas como si no existieran o fueran demasiado explícitas para ser expresadas en un programa de televisión. Esto a pesar de que Motos se toma su precioso tiempo allanando el terreno para dicha cuestión, preguntando al músico sobre decisiones importantes que ha tomado en su vida o sobre si se arrepiente más de las cosas que ha hecho o de las que no ha hecho. Y Alborán le sigue el juego: «lo que dije, lo dije donde y cuando quería, por lo tanto esta es otra de las cosas que hay que fomentar, que se cuenten las cosas cuando uno quiere».

La cosa no acaba ahí, ya que, unos segundos después, Pablo Motos plantea a Alborán el siguiente interrogante: «¿Nos podemos considerar un país moderno cuando una persona todavía tiene que contar públicamente su condición sexual como si fuese un juicio para dejar de sentirse como si fuese un sospechoso?» Una pregunta irónica visto el extremo cuidado con el que es abordada la cuestión en el programa. Les ha faltado hablar bajito para que no se entere nadie. El músico, eso sí, contesta acertadamente que el «juicio lo hacen los demás», pero como titula Amenzing, parece primar en el plató cierto silencio cómplice. La cosa está ahí afuera, pero cuando toca promocionar, exponerse y, sobre todo, cuando toca seguir hablando del tema, se menciona lo justo para no incomodar… resultando irónicamente en una entrevista de lo más incómoda de ver.

Habría sido interesante ver a Pablo Alborán opinar sobre ciertos temas en un programa de máxima audiencia: ¿cree que Pablo Motos está siendo demasiado cauteloso al hablar de una mera orientación sexual como si estuviéramos en 1972? ¿Cree el músico que se ha aprovechado de la presunción de heterosexualidad para vender discos? ¿Ha tenido su discográfica algo que ver? ¿No cree que hablar en código de, voy a decirlo, ahí viene, preparados, la homosexualidad, solo contribuye a desnaturalizarla, a convertirla, precisamente, en algo que se sospecha, pero de lo que no se habla con claridad?

De manera involuntaria o no, El Hormiguero no puede evitar convertir la «condición sexual» desconocida de Pablo Alborán en un decepcionante momento televisivo, un «flop» en toda la regla, mientras un Alborán cómplice opta por la aburrida ambigüedad. Por un momento parece el mundo haber ido atrás en el tiempo.

Miley Cyrus publica su versión en directo de ‘Heart of Glass’ de Blondie

57

El año pasado se cumplían 40 años desde el lanzamiento de ‘Heart of Glass’ de Blondie. Hace unos meses, antes de que se acabara el mundo, celebrábamos la efeméride recordando esta canción en un artículo especial, donde mi compañero Sebas señalaba que ‘Heart of Glass’ «habla sobre la fragilidad del amor inspirándose, en lo lírico, en las canciones de amor más bobas de los 60, y en lo sonoro, en la música disco que pegaba en la época».

Estos días, la canción más exitosa de Blondie ha vuelto a ser noticia después de que Miley Cyrus la haya versionado en un concierto. Y ya se sabe que, cuando Miley toca una canción ajena, normalmente es para que no se le olvide a nadie lo que ha hecho con ella.

El pasado 3 de septiembre, la artista decidía abrir su breve set en el iHeart Music Festival con una adaptación de ‘Heart of Glass’, y la actuación en cuestión no tiene ningún desperdicio. Desde que entra Miley en escena hasta que arranca el ritmo de la canción da la sensación de que va a pasar algo grande, lo cual se confirma en cuanto la autora de ‘Midnight Sky’ emite la primera nota, pareciendo absolutamente poseída por la canción. En el mejor sentido posible, porque no es tan frecuente hoy en día ver este tipo de interpretaciones tan desgarradas y apasionadas: especialmente con su versión de ‘Heart of Glass’, Miley parece una estrella de otra época.

Además, vocalmente la actuación es titánica: esas notas altas cantadas a pleno pulmón no son nada fáciles de alcanzar, pero Miley, que parece cada vez más cómoda en su papel de rockera trasnochada, se merienda la canción con patatas, llegando a poner los pelos de punta sobre todo en su interpretación de las estrofas. La versión es tan buena que casi puede hacerte escuchar tremendo clásico como si fuera la primera vez, exactamente lo mismo que sucede al escuchar su adaptación de ‘Jolene’ de Dolly Parton.

Y la propia Miley parece estar orgullosa de su versión de ‘Heart of Glass’, pues no va a dejar que pase desapercibida -ni siquiera está subida a un canal oficial de Youtube- y ha subido el audio de dicha actuación a las plataformas de streaming.

El testigo de Concha Velasco a Alaska en ‘Cine de Barrio’, entre líneas

14

La prensa no se quiso perder de qué manera Concha Velasco dio el testigo de la presentación de ‘Cine de Barrio’ a Alaska, y no han faltado medios que nos informen sobre las palabras más significativas de Concha, despidiéndose de los fans a los 80 años y después de 10 al frente del programa: «Yo la cabeza la tengo muy bien puesta y sé que hay que dejar las cosas en su momento, y sé que este es el momento». Alaska también estaba a la altura: «Como seguidora del espacio, y como fan devota tuya, esto es un regalo, y lo sabes. Muchas gracias, dejas el listón muy alto».

Pero más interesante que estas declaraciones, es leer entre líneas sobre lo que allí se dijo, qué película se escogió para dar este testigo y qué pistas nos puede dar sobre el futuro del ciclo. Mientras las películas de semanas anteriores habían sido ‘Un rayo de luz’, ‘Las chicas de la Cruz Roja’, ‘Hermana, ¿pero qué has hecho?’ y ‘La tonta del bote’ (también ‘La reina del Chantecler’ de Sara Montiel), este sábado nos desplazábamos a 1973. ‘Las señoritas de mala compañía’ nos mostraba a Concha Velasco trabajando en un burdel de pueblo disfrazado de pensión un par de años antes de la muerte de Franco y el destape. El cambio respecto a la película de la semana anterior de Marisol era radical.

No es la primera vez que se programa algo así en Cine de Barrio, pero ‘Las señoritas de mala compañía’ fue seguro que deliberadamente un puente entre Concha Velasco y Alaska en varios sentidos. El programa se mostró atrevido despidiendo a Concha Velasco con un montaje especial sobre todas las veces que había hecho de “pilingui” (sic). La actriz, que ha protagonizado numerosas obras de corte feminista como la serie de televisión ‘Yo, una mujer’, y ha declarado en varias ocasiones que para ella su profesión es igual o más importante que sus hijos, se jactó frente a 1 millón de espectadores de ello y además presumió de haberse pedido ella misma el papel de Dominga en dicha película.

En el montaje aparecían líneas suyas como «pareceré una zorra, pero soy moderna» de ‘Los gallos de la madrugada’ (una de esas pelis que han podido verse antes en el ciclo) y otras perlas empoderadoras sacadas de cintas como ‘Yo soy Fulana de Tal’. A su término, Concha Velasco dejó unas palabras que misteriosamente han pasado desapercibidas, pero sobre las que merece la pena volver porque son para enmarcar: «He sido puti, se me da bien, lo hago con conocimiento de causa». Esto es lo que yo llamo cerrar un ciclo de tu vida por la puerta grande.

En cuanto a Alaska, se presentó al director de la cinta, José Antonio Nieves Conde, recordado por ‘Surcos’ (1951), como un afiliado a la Falange al que le gustaba tocar las narices al régimen, recordando que tuvo que terminar lidiando con la censura porque se le consideraba un artista «difícil». ‘Las señoritas de mala compañía’, sin ser una obra capital en lo cinematográfico, se mueve por territorios contradictorios de los que le encantan a Olvido Gara, en general crucificada por su amistad y colaboraciones con Federico Jiménez Losantos.

Por un lado, la película muestra una dulcificación de la prostitución lamentable; por otro, se atreve a mostrar fetiches sexuales ante un público que igual los desconocía: José Luis López Vázquez y Esperanza Roy están bastante graciosos vestidos de marinerito y bombera, entre otros. Por un lado, ofrece una cara amable de la iglesia; por otro, el lado más rancio de la doble moral franquista queda totalmente expuesto en su hipocresía. En una escena escuchamos al cura del pueblo apelar a la verdadera “moral cristiana y al amor al prójimo”, y alguien le responde: “habla usted como un primo mío que era un poco rojillo”. Si esta va a ser la línea que seguir frente a la audiencia, es fácil imaginarse a Alaska frotándose las manos.

Jordi Cruz lleva tatuado ‘Forever Young’ de Alphaville; jamás ‘Follow the Leader’

18

Jordi Cruz Pérez, que últimamente ha sido noticia porque va a presentar desde este domingo 4 de octubre el talent de «gamers» ‘Top Gamers Academy’ en Neox​, es el nuevo invitado de nuestro «Tipo Test» para hablarnos de su música favorita. Seducidos por lo visto en sus redes sociales, en las que puede seguir lo mismo a un grupo underground que a Ruth Lorenzo, indagamos en las canciones que han marcado la vida del presentador de ‘Club Disney’, ‘Art Attack’ y Cadena 100.

En tus perfiles sigues lo mismo a Ginebras, a Maria Arnal y a Cariño, que a Pablo Alborán, a Ruth Lorenzo y a Maldita Nerea. ¿Siempre has sido tan versátil en tus gustos musicales o has tenido etapas?
Siempre he sido superversátil, soy de la generación del single, cuando o te comprabas el disco o disfrutabas del single. A mí me gustan las canciones, y me puede gustar lo mismo ‘Guitarra’ de Los Pecos, que el nuevo single de Ginebras o una canción de Pablo Alborán. La música no va por gustos, las canciones van por libre.
¿Qué disco marcó tu adolescencia, por ejemplo?
‘Aidalai’ de Mecano, me fui corriendo a la tienda el día que salió para comprarme el cassette, y no había llegado, volví por la tarde a ver si estaba… Le di tanta tralla que de repente me acordé de que había una cara B y otras canciones (risas) Ya había escuchado mucha música. Tenía una vecina mayor que yo que me ponía mucha música, pero ‘Aidalai’ fue el que me marcó como a los 16 años. Después, un poco más adelante, ‘Pies descalzos’ de Shakira.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos o alguna que nunca jamás te haya dejado de acompañar?
Creo que tengo dos, ‘Forever Young’ de Alphaville, la llevo tatuada, me lo hice cuando cumplí los 30 años. Es una canción que me recuerda muchas cosas, me transporta a muchos lugares. Y luego ‘El amante de fuego’ de Mecano, ese sintetizador (NdE: tararea) y ese sonido me encanta.

¿Qué disco es el que más has escuchado últimamente?
Pues el último de Manel, nos gusta mucho en casa. Y el de Glass Animals.

¿Algún tema que asocies o te recuerde a los distintos programas de TV en que has trabajado, más que por sonar en ellos, por el momento que viviste con ellos?
Una canción de ‘El Rayo’, un programa que hicimos en Antena 3. La cabecera era una versión de Sheryl Crow de ‘Sweet Child O’Mine’, con Inma del Moral subida encima de una barra, y me volvía loco cada vez que sonaba. Escuchábamos mucha música en el programa, dejábamos que cada día un miembro del equipo escogiera la música que sonaba por altavoces.

¿Alguna canción que odies con toda tu alma?
‘Follow the Leader’, lo tengo clarísimo. Me la ponen en la discoteca y no me salgo porque hay gente, pero cuando empiezan a ir de un lado para otro… no puedo con esta canción.

¿Alguna actuación vocal en particular?
Rosalía en los Goya, con ‘Me quedo contigo’. Fue una pedazo de actuación. La escuchas, la escuchas y la escuchas y encuentras todos los matices. Fue brutal.

¿Algún artista o grupo que en algún momento te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el «guilty-pleasure”?
Lo que te he dicho antes de Los Pecos, ‘Guitarra’, es un temazo, pero a la hora de pinchar me daba cosa ponerla, a ver si alguien decía algo. Cuando pinchaba y eran las 6 de la mañana, todos van borrachos y ya da igual… entonces la ponía (NdE: tararea). Pero nunca me he avergonzado, ¿eh? Faltaría más, no, no, no.

¿Qué necesita una canción para ser perfecta?
Todo y nada… Las canciones te tienen que enganchar desde los primeros segundos. Como ‘El fin del mundo’ de La La Love You, que te engancha desde los 3 o 4 primeros segundos. Todo y nada. Es magia.

¿Algún remix favorito?
Un remix de ‘Kids’ de MGMT, el de Soulwax.

¿Y videoclips?
Soy de la época de Madonna, de cuando sacaba un videoclip y nos quedábamos todos locos. ‘Like a Prayer’, por cómo nos impactó a todos ver esos bailes, las cruces….

¿Algún concierto que recuerdes con especial cariño?
El ‘Blonde Ambition’ de Madonna, que pasó por Barcelona y tuve la gran suerte de verlo, y luego en la tele comentado por Constantino Romero y creo que era Olga Viza. Luego el de ‘Aidalai’ del Palau Sant Jordi que fui con mi madre, de los primeros conciertos a los que fui. Luego lo copiaba y lo hacía de memoria. Me lo aprendí de memoria.

¿Sigues comprando discos en formato físico? En caso afirmativo, ¿cuál fue tu última compra y en qué formato?
Sí, lo que pasa es que a veces te lo tienes que comprar para que te lo manden… El último, el de Glass Animals, ‘Dreamland’. Había distintos diseños, y puedes escoger uno. En casa tenemos tocadiscos y nos gusta comprar discos. Me encantaría comprarme el de Amaia, pero no me lo he podido comprar (NdE: el vinilo lleva meses descatalogado).

¿Alguna plataforma favorita para escuchar música? ¿Eres de los que ya se ponen un disco entero en youtube?
Tenemos Spotify, que es una buena forma de dar una vuelta a la música, pero me gustan mucho los artistas que no publican sus discos durante las primeras semanas. En Cataluña Els Pets están un ratito sin publicar el disco en redes ni en ningún sitio y te lo tienes que comprar.

Romy sobrevive al fin del mundo gracias al sonido Ibiza

13

La carrera de The xx se ha acercado multitud de veces a los ritmos bailables, ofreciendo de vez en cuando su propia deconstrucción de los mismos. Normalmente lo ha hecho de una manera afligida o como mínimo agridulce, de ‘Islands’ a ‘On Hold’. Hasta ahora había sido Jamie xx en solitario quien había solido añadir literalmente algo de “color”, acercándose a los sonidos tropicales en su primer álbum en solitario. Ahora, su compañera Romy Madley Croft también ha decidido dejar las distintas tonalidades de grises de su banda primigenia en su primer tema en solitario. La cantante revelaba hace unos meses que trabajaba en un disco ella sola que calificaba como «divertido», asegurando que era «mucho más animado» que el trabajo de The xx y que no será «exactamente un disco de guitarras». Y vaya si ha cumplido su palabra con ‘Lifetime’, que es nuestra «Canción del Día” de este martes. Foto: Vic Lentaigne.

‘Lifetime’ es una canción escapista y celebratoria en la que Romy cumple exactamente con su cometido de darnos “música de club emocional y escritura de canciones atemporales”. Los beats se elevan más luminosos de lo que jamás fueron los de Everything But the Girl -con los que tanto se comparaba a The xx, en mi opinión, justificadamente- para ahora hacer al público alzar los brazos en perfecta comunión, justo cuando este más lo necesita.

‘Lifetime’ es una canción bastante reciente, y es importante que se especifique que fue escrita y grabada en Londres durante el confinamiento. Así, oficialmente es una canción sobre “el sueño de reunirte con tus amigos, familia y aquellos a los que quieres, capturando la euforia de estar juntos de nuevo”. Es un tema sobre “entregarte totalmente al momento y celebrarlo”. La letra proclama que “si el mundo se va a acabar / quiero estar contigo”, mientras la referencia explícita en cuanto a producción es “el sonido Ibiza” y el “trance”. Los New Order de ‘Technique’ y ‘Temptation’ deducimos que son un precedente.

Romy, que llega a este single después de haber obtenido créditos de composición en canciones de nada menos que Dua Lipa, Jessie Ware o Halsey, presenta este sencillo recordándonos que su primer trabajo fue poner discos en un club gay del Soho, así como su paso por el Homobloc de Manchester, el Club to Club de Turín y el set de cierre del «Pride Inside» online de este año. Parece, pues, que viene una era plenamente dedicada a las pistas de baile. En co-producción encontramos a Fred again.. (Stormzy, Underworld, The xx) y Marta Salogni (Björk, M.I.A., Kelela), mientras el lyric video es obra de Patrick Savile y el animador Connor Campbell.

Justin Bieber decepciona en España con ‘HOLY’, que triunfa en el mercado anglosajón

10

Justin Bieber se ha marcado otro hit en las plataformas de streaming con su nuevo single, ‘HOLY’ con Chance the Rapper. En poco más de 10 días, el tema suma más de 46 millones de reproducciones en Spotify, una cifra solo al alcance de verdaderos titanes del streaming como Kanye West, Taylor Swift, Post Malone o Ariana Grande.

¿Qué hay de las listas de éxitos? ‘HOLY’ confirma la tendencia seguida por singles previos de Bieber como ‘Yummy’ o ‘Intentions’: el mercado anglosajón sigue a tope con él, pero en el resto del mundo la recepción varía entre el éxito y la decepción. En Estados Unidos, el single ha entrado directo en el top 3 nada menos, en Reino Unido ha entrado en el top 10, y tanto en Australia como en Irlanda lo ha hecho en el top 4. Sin embargo, la respuesta ante ‘HOLY’ ha sido bastante peor en Europa: en Alemania es top 22, en Italia top 61, en Francia… top 125 (???). Y en España la cosa tampoco mejora mucho: es top 62.

En la lista de singles española, la entrada más fuerte no es la de Bieber, sin embargo, sino la de Rauw Alejandro con ‘Enchule’. Entra en el número 43: no ha sido la semana más movida en la lista de éxitos, y de hecho ‘Hawái’ de Maluma sigue siendo el número 1, seguido por el remix de ‘Relación’ y ‘Una locura’ de Ozuna con J Balvin y Chencho Corleone, que sube del 10 al 3 confirmándose como el verdadero sucesor de ‘Caramelo’ en las listas. Por cierto, tanto Ozuna como J Balvin son, junto a Bad Bunny, los artistas más nominados en los Latin Grammys.

En cuanto al resto de entradas, ‘Victoria’ de Lunay y Beéle es top 75, ‘Me gusta’ de Anitta, Cardi B y Myke Towers top 82, ‘Se te nota’ de Lele Pons y Guaynaa top 85, el remix de ‘WOW’ de Bryant Myers, Nicky Jam El Alfa, Arcangel y Darrell top 88 y ‘Fake Capo’ de Karetta El Gucci 95.