Inicio Blog Página 480

Alizzz detalla su disco con J de Los Planetas, Rigoberta Bandini…

3

Que Alizzz saque producciones de éxito de vez en cuando, entre otros para C. Tangana, no significa que no tenga disco en solitario y el que saca el próximo viernes 26 de noviembre va a ser canela fina.

‘Tiene que haber algo más’ contendrá, como revela en Instagram, la que fue una de las mejores canciones de 2020, ‘El encuentro’ con Amaia; la que ha sido una de las mejores canciones de 2021, ‘Ya no siento nada‘; así como ‘Ya no vales’ con C. Tangana y ‘Todo me sabe a poco’, que abrirá el disco.

Pero además, habrá más sorpresas: el tracklist revelado en formato cinta -porque el disco se publicará en cinta dentro de una caja especial- nos indica que habrá una colaboración con los mexicanos Little Jesus llamada ‘Fatal’, otra con Jota de Los Planetas llamada ‘Luces de emergencia’ y otra con Rigoberta Bandini llamada ‘Amanecer’.

Los Planetas están por su parte de actualidad porque varias webs informan de que su nuevo disco sale en enero, aunque ellos no han informado en sus redes de ello, y su equipo ni confirma ni desmiente; y Rigoberta Bandini acaba de anunciar que el 19 de diciembre actúa en La Riviera de Madrid en compañía de shego.

1.-Todo me sabe a poco
2.-Ya no siento nada
3.-Amanecer ft Rigoberta Bandini
4.-El encuentro ft Amaia
5.-Disimulao
6.-Ya no vales ft C. Tangana
7.-Fatal ft Little Jesus
8.-Salir
9.-Siempre igual
10.-Luces de emergencia ft Jota de Los Planetas

Los BRIT eliminan los géneros en sus premios para 2022

51

Desde la organización de los premios BRIT han anunciado la eliminación de la categoría masculina y femenina para su próxima edición de 2022. En su lugar se remplazarán por el galardón de Artista del Año y Artista Internacional del Año. De esta forma se reconoce el esfuerzo de los artistas “únicamente por su música y su trabajo, en lugar de por cómo eligen identificarse o por cómo les ven los demás. Este cambio es parte del compromiso de los BRIT por evolucionar para ser lo más inclusivo posible”. Este cambio también se extiende a los artistas en la categoría de Canción del Año.

Además, han anunciado la creación de cuatro nuevas categorías de premios en cuanto a géneros musicales: Artista Alternativo/Rock, Artista Hip-Hop/Grime/Rap, Artista Dance y Artista Pop/R’n’B. En estos nuevos premios los fans decidirán mediante sus votos al ganador.

Por último, los BRIT han anunciado que el cómico Mo Gilligan será el presentador en su próxima edición. Gilligan sustituirá a Jack Whitehall como presentador del programa, quien anunció recientemente que dejaba el puesto tras cuatro años consecutivos. La edición 42ª de los premios tendrá lugar el próximo 8 de febrero en el estadio O2 de Londres.

Con estos cambios e incorporaciones la lista de galardones de los BRIT 2022 queda de la siguiente manera:
Artista del Año
Grupo del Año
BRITs Rising Star patrocinado por BBC Radio 1
Nuevo Mejor Artista
Canción del Año
Álbum del Año
Artista Internacional del Año
Grupo Internacional del Año
Artista Alternativo/Rock Alternative/Rock
Artista Pop/R&B
Artista Dance
Artista Hip Hop/Rap/Grime

RTVE recibe 886 canciones para representar a España en Eurovisión 2022

15

RTVE ha anunciado durante una rueda de prensa que 886 canciones se han presentado al Benidorm Fest, la cita musical en la que se decidirá el próximo representante español de Eurovisión 2022. 692 propuestas han llegado a través de la web de RTVE y 94 mediante invitación directa de los asesores del festival: Zahara, J Cruz y Tony Sanchez – Ohlsson.

El periodo para inscribirse en el Benidorm Fest se iniciaba el pasado 29 de septiembre y no han parado de recibir propuestas hasta los últimos 30 segundos antes finalizar el plazo. Desde la organización reconocen que la principal dificultad que se han encontrado es la de “alcanzar el equilibrio y conseguir que todos los géneros musicales estén representados”. Y es que se han presentado canciones de una gran diversidad de géneros: “pop, balada, flamenco, rock, folclore, sonidos latinos, urbano, trap o rap”.

Eva Mora, jefa de la delegación, desvela que entre las propuestas se encuentran artistas que “están en lo más alto de los Billboard, compositores reconocidos de grandes estrellas internacionales, además de nuevos talentos.”

J Cruz, compositor y colaborador de artistas como Ana Mena o RVFV, ha reivindicado el papel del trap apelando que es “la realidad que se vive en España”. Por su parte, Sánchez-Ohlsson (productor y compositor de cantantes como Pastora Soler, Marta Sánchez, Loreen o Edurne), ha destacado que “una de las cosas más importantes es que consigamos que las canciones que suenen en el Benidorm Fest, puedan sonar también en radios.”

Tras este anuncio, RTVE valorará y seleccionará a las 12 canciones que participarán en el Benidorm Fest, además de seis suplentes. Las fases 3 y 4 del proceso de selección se realizarán a finales de enero en dos semifinales y final del festival, del que todavía no se conocen sus presentadores pero sí que contará con la presencia de invitados sorpresa. En cada semifinal se presentarán seis candidaturas y las tres más votadas de cada una se clasificarán para la gran final.

Los mejores conciertos del Monkey Week 2021

5

Tras el experimento adaptativo del año pasado, este 2021 volvía a celebrarse en Sevilla una edición presencial de Monkey Week. Era palpable la menor presencia de público local; pandemia aparte, la nueva localización en la apartada Cartuja (sin hostelería alrededor y con comida y bebida a precios prohibitivos dentro), junto con la alta probabilidad de lluvia y el menor número de conciertos gratuitos echó para atrás a más de uno. A cambio, sí que se veía gran presencia de la industria, e incluso caras conocidas de la escena nacional como Alba Reche, Kimberley Tell o Ade de las Hinds. Con todo, funcionó medianamente bien como edición puente hacia la de 2022, cuando ya imaginamos (porfavorygracias) que habremos vuelto del todo a la normalidad. Fotos: Javier Rosa.

El plato fuerte para los melómanos era el concierto especial sobre ‘Mediterráneo’ de Serrat el jueves, con distintos músicos interpretando las canciones del histórico disco, como hicieran en 2019 Eva Amaral, Tulsa, Drexler, Santi Balmes, Xoel López o Silvia Pérez Cruz en ‘Hijos del Mediterráneo’. En esta ocasión, Los Estanques ejercieron de (grandes) maestros de ceremonia, y por allí pasaron invitados que rindieron homenaje al maestro catalán, algunos con mayor fortuna que otros (el destrozo que hizo Carlangas no pasó inadvertido). Hubo quienes hicieron un acercamiento más fiel, como las solventes versiones de Dani Llamas, Raúl Rodríguez, Maria Rodés o el doblete de Anni B Sweet con ‘Barquito de Papel’ y ‘Lucía’ (brillante esta última). Hubo también quienes se lo llevaron a su estilo, convenciendo las versiones que hicieron Rebe y Miguelito (Derby Motoreta) de, respectivamente, ‘Qué va a ser de ti’ y ‘La Saeta’. Porque, efectivamente, al final se añadieron varios “extra” que no pertenecían a ‘Mediterráneo’ pero sí al poderoso repertorio de Serrat, especialmente sus adaptaciones de poetas, como ‘Para la libertad’, y sobre todo del sevillano Machado: además de la citada ‘La Saeta’, sonaron ‘He andado muchos caminos’ y ‘Cantares’ como un colofón final en el que Anni se volvió a unir a Los Estanques, sirviendo el concierto casi como aperitivo del LP conjunto que está por llegar.

Pero también fue interesante lo que vimos en ese Escenario Alhambra antes y después del homenaje a Serrat. La francovenezolana Sophie Fustec, conocida artísticamente como La Chica, vino a presentar los dos largos editados el año pasado, ‘Cambio’ y ‘La Loba’, además de distintas canciones de un repertorio cuyo primer EP, ‘Oasis’, data del 2017. La Chica, que en entrevistas asegura haber desarrollado durante su adolescencia una “esquizofrenia cultural que resultó en un collage de texturas, sonidos e influencias”, es una de esas artistas 100% Monkey, a la que difícilmente veremos en otros festivales españoles. Como final de fiesta tuvimos a Paco Moreno, con un público reducido (el grueso de la gente se fue tras finalizar el homenaje a Serrat) pero fiel y entregado a sus rumbas surrealistas, entre quienes se encontraban artistas de la escena local como fullero, los miembros de Vera Fauna, Scott de Derby Motoreta o Meji de Menta.

El viernes comenzaba a salvo de la lluvia, por lo que los conciertos gratuitos del Escenario Plaza siguieron en pie, entre ellos el de los jerezanos Nadie Patín: a medio camino entre Carolina Durante y Pignoise, los amigos Selu y Gome, apadrinados por Paco Loco, convencieron a los asistentes allí congregados. También con la inevitable sombra de Carolina Durante, pero en este caso más cercanos a La Plata, estaban los madrileños La Paloma: con solo tres temas, Nico, Lucas, Rubén y Juan reúnen ya bastantes seguidores, y los motivos fueron claros tras verles en directo en el Escenario AIE. Este viernes sacan por fin su primer EP. Del sello Las Amigas venían Morreo, que se las arreglaron para ofrecer un buen show a pesar de los problemas con la acústica en el Escenario Planta de Arriba (al día siguiente pudieron resarcirse en el Escenario Cubo). También en ese escenario disfrutamos, con los peros técnicos ajenos a ella, de los temas de Sofia (en la imagen de arriba), uno de los grandes descubrimientos del Monkey Week. En el programa de mano se decía de ella que podía ser banda sonora de ‘The Neon Demon‘, y aunque las exageraciones suelen ser recurrentes en este tipo de textos, hay que darles toda la razón aquí: con ecos a New Order, Kraftwerk y Aviador Dro, la mallorquina tiene un buen nicho en temas como los contenidos en ‘El Ayre del Almena’, el EP que acaba de lanzar y que estuvo presentando, junto a temas anteriores como ‘Decir Adiós’.

Otro de los grandes bolos del festival fue el que hicieron en la plaza Las Dianas (en la imagen de abajo). Si ya conocíamos lo punzante de sus letras, en directo son aún mejores: Isa, María, Laura, Paulina y Ana derrocharon energía y se metieron en el bolsillo a los asistentes entre bromas, anécdotas y ganas de bailar. Las granadinas han publicado hace poco su primer largo, ‘Lo que te pide el cuerpo’, y estuvieron presentando temas tan divertidos como ‘Julia’ o ‘”Hetero”’ (la doble comilla es intencionada, sí), además de regalarnos un memorable mashup de Bad Gyal con frases de ‘Fiebre’, ‘Zorra’ o ‘Blin Blin’ que funcionaban igual de bien en formato rockero. Otros que tuvieron al público de La Plaza entregadísimo fueron los vascos Chill Mafia, con un estilo completamente distinto pero igualmente eficaz. El colectivo, que arrasa con los streams de ‘31014’ o ‘BARKHATU’, dio a conocer las canciones de ‘Ezorregatik X Berpizkundea’, publicado este 2021.

Por otro lado, en el interior teníamos propuestas tan distintas como la de Sarria y Ruiseñora. El Escenario Alhambra fue el elegido para el bolo de Sarria, con un punto más Loquillo en directo de lo que parece en estudio. El malagueño presentaba su homónimo debut largo de este año, y el doble single ‘Canto breve’ que incluye ‘A tu vera’ y ‘Soledad’. No faltaron ‘El Camino’ o ‘L’Occidental’ (en la que se nota especialmente la influencia de The Doors), y hasta una versión del temazo de The Beatles ‘You’ve Got to Hide Your Love’. En el Escenario AIE, Ruiseñora ofrecieron un conciertazo en el que presentaron los temas de su reciente EP ‘La Jara’, pero también recuperaron canciones de sus dos largos anteriores, entre ellas ‘Animal’, perteneciente al debut en 2016 con ‘Siglo XX’.

Al mismo escenario vendría Ferrán Palau, que también tiene disco nuevo este año. El catalán estuvo tocando canciones de este ‘Parc‘ como la estupenda ‘Lluny’, que sonaba muy bien en directo, y no se olvidó de temas más antiguos de su repertorio como ‘Què serà de mi?’ o ‘Flora’, pertenecientes al ‘Kevin’ de 2019. Más decepcionantes fueron Pantocrator, los últimos en pisar el AIE: no sabemos si los instrumentos acoplándose y la incómoda voz de su vocalista en varios temas eran parte de la performance de hastío (“qué cansado es el rock, me cago en Dios” o “no toco bien pero aquí estoy” dijeron en distintos momentos), pero desde luego el directo no hizo justicia a sus más certeras letras. Con todo, el público disfrutó de los pogos en ‘Gobierno de China’, ‘No te puto pilles’, ‘Policía moral’, la nueva ‘Polígrafo’ o incluso una cover de ‘Nada de esto fue un error’.

Mucho mejor fue el show de Ravages, poco conocidos en nuestro país más allá de la pertenencia de Simon Beaudoux y Martin Chourrout a la banda Exsonvaldes. El Escenario Cubo brilló con la electrónica de los franceses, que recordaron a The Sound of Arrows o Vitalic mientras tocaban ‘Rouge soleil’, ‘Métamorphoses’, ‘Disparition totale et definive’ o su versión de ‘Vamos a la playa’. Entregadísimas también las Viuda: las asturianas debutaban este año de la mano de Humo Internacional con un disco homónimo en el que cabían cortes tan prometedores como ‘Satánica y de Carabanchel’, y el directo en el Escenario SGAE hizo honor a nombres como ése. En el Escenario Alhambra, Mujeres cumplieron sin más, quizás debido a la tensión por problemas técnicos que parecía haber existido antes del concierto (“en todos nuestros años de carrera, jamás nos ha pasado esto, así que el problema no es nuestro, arréglalo”, llegaron a decir). Los catalanes han ido adquiriendo cada vez más estatus en nuestro país encadenando discos tan aclamados como ‘Un Sentimiento Importante’ y ‘Siento Muerte‘, y este año sacaron el EP de colaboraciones ‘Rock y Amistad‘, además de ‘Te sigo esperando’, el tema conjunto con Kokoshca, también allí presentes.

Al día siguiente y en el mismo escenario, las shego también sufrieron de algún problema técnico, solventado con menos tirantez en este caso. La banda de Maite, Raquel, Irene y Aroa, con las que hemos hablado hace poco dentro de nuestra sección Meister of the Week, se camelaron al público entre canciones dedicadas a los ex (‘meperd0nas?’), invitaciones al guarreo (“pero guarread si os dejan, chicos, que nos conocemos”), una maravillosa versión de ‘Sufre mamón’ de Hombres G (ahora con frases como “voy a comerle el cuello mientras nos miras” o el actualizado “sufre mamón, que yo no soy tu chica”), la colaboración con interrogación amor (‘vómito’) o, por supuesto, la sintonía de Kim Possible (su nombre viene de la popular serie).

Poco después y en el mismo Escenario Alhambra tendríamos ocasión de ver a Marcos Crespo, AKA Depresión Sonora. A caballo entre Viva la Fête y Joy Division, podríamos decir que fue otro de los descubrimientos de esta edición si no fuese porque de “descubrimiento” nada: pese a debutar el año pasado, sus cifras de streaming son brutales. Las canciones de su primer EP suman más de 15 millones de streamings, y ahora mismo el bueno de Marcos tiene más oyentes mensuales que otras bandas más conocidas de su sello, entre ellos los mismísimos Carolina Durante. El talento del vallecano tiene bastante que ver en esto, y lo dejó claro en un inmersivo directo en el que repasó además los temas de su último EP, ‘Historias tristes para dormir bien’, tocó el remix que hizo para VVV Trippin’ You con ‘Fuego Cruzado’ y nos habló de sus raíces sevillanas, por parte de madre.

Si hablamos de “hermanos Muñoz”, seguramente penséis en Estopa, pero, al igual que ocurre con Tove Lo y “la otra Tove”, Styrke, “los otros” Hnos Muñoz molan bastante. En el escenario de la planta de arriba nos esperaba el dúo andaluz, que ni son Muñoz ni son hermanos: Nacho Zayas es malagueño y Álex Rosano de Tarifa, se conocieron estudiando en la UMA, y su amor por el r&b les unió para construir hasta tres álbumes desde su debut en 2017. ‘Dame Sombra’ fue el último, el año pasado, y de él tocaron temas como la sensual (¿cuál de ellos no lo es, por otra parte?) ‘Ya estás así’, además de canciones nuevas de este 2021 como la fusión de flamenco con vibes de dancehall en ‘Se me olvida’. También de la tierra venían Pirámide, bien definidos por algunos allí presentes “como Califato ¾ hasta arriba de eme”. La banda debutaba este año con su EP ‘El canal de los presos’, y su unión de folklore andaluz, Semana Santa incluida, con la electrónica más ravera convenció sobradamente a los allí presentes, uniéndose para colmo los Volante de la Puebla en un momento del concierto.

Niña Polaca, cuyo EP debut data de 2018, y que hace muy poquito estrenaban nuevo disco con titulazo ( ‘Asumiré la muerte de Mufasa’) tocaban en el Escenario AIE. La banda madrileña-alicantina dio especial espacio a este último, aunque también tocaron canciones de su repertorio anterior, como el ‘Mañaca’ de ‘De la línea diez al Sol’. Los asistentes se lo estaban pasando pipa, disfrutando del pogo especialmente en cortes como ‘Pdr Snchz’, y a todo el mundo se le olvidó que empezaron tarde por problemas ajenos de limpieza: su bajista Beto se encargó de amenizar mientras tanto al personal con acordes de ‘Another One Bites the Dust’ y ‘Seven Nation Army’, entre otras.

Aunque sin duda la reina a la hora de solventar problemas técnicos estaba en el Escenario SGAE. Porque Rocío Saiz también tuvo que empezar tarde, pero eso se sumó a que ya de por sí empezaba tarde: de los conciertos cambiados de escenario por la lluvia, el suyo fue el que peor fortuna corrió en horario, pasando de las 22h a la 1 de la mañana, y para colmo le tocó un apagón en pleno momento cumbre de ‘Si mañana me muero, te habré dicho que te quiero’ (algunos llegamos a pensar que la frenada en seco era intencionada por eso mismo, pero no). Con todo, tanto ella como sus compañeras de banda Ali y Any se sobrepusieron y entregaron uno de los shows más divertidos de todo el Monkey, prueba de ello era cómo se iba uniendo más y más gente que no sabía quién era, y acabó pasándoselo en grande con el recorrido a su debut ‘Amor Amargo’, el recuerdo a canciones de su etapa Monterrosa como ‘Parálisis’ o ‘Última conexión’ (“esta canción habla, sorpresa, también de bolleras… a quien no le guste, seguro que tiene algún grupo indie tocando cerquita” ironizó sin pelos en la lengua) y hasta una versión de ‘Sobreviviré’ de Mónica Naranjo, en la que la madrileña acabó lanzándose a un público que, a esas alturas, ya era totalmente suyo. Broche de oro para cerrar esta edición de Monkey Week.

Leticia Sabater mezcla pastis y maría, a Britney y ‘El juego de calamar’… en su nuevo single

21

No, yo tampoco me esperaba esa imagen. Leticia Sabater vuelve con nuevo single navideño-pero-no. ‘Mi vida es mía’ es básicamente un plagio de ‘Pepas‘ de Farruko, es decir, no tiene nada de navideño, pero sí es una de las producciones más convencionales que ha presentado Sabater en mucho tiempo.

En ‘Mi vida es mía’, la artista ya no experimenta con estructuras rocambolescas ni con grabaciones vocales improvisadas en el momento sino que presenta una composición con cara y ojos por sorprendente que pueda parecer, en la que parece que en cualquier momento va a asomar la cabeza de Pitbull para gritar algo. La única pega es que se hace demasiado larga: en un momento no sabes si dura 8 minutos o es que el audio oficial ha repetido la canción sin que te des cuenta.

‘Mi vida es mía’ sí es experimental en lo musical, en tanto mezcla los ritmos latinos de la champeta colombiana con el EDM brutote de rigor, sonando casi, casi como una producción tropical de Bomba Estéreo remezclada por David Guetta. Solo casi. Los «lololos» insertados por aquí y por allá llevan más bien al Camp Nou y al ‘Seven Nation Army’ de los White Stripes.

La canción también cuenta una historia sobre experimentar… en concreto con las drogas y el sexo durante una noche de fiesta. Leticia fuma marihuana y se mete pastillas, bebe y fuma y fuma y se droga en todas las combinaciones posibles mientras celebra una orgía en su casa. Ellos «dirán que estoy mal de la cabeza» pero a Leticia no le importa.

El vídeo de ‘Mi vida es mía’ vuelve a darnos lo que queremos: cero presupuesto pero un sinfín de referencias culturales. Leticia se rodea de los concursantes de ‘El juego del calamar‘, se relaja cual Britney con una serpiente pitón que ha debido de conseguir a través de algún contacto en ‘Tiger King‘ y baila con un «bodypaint» imposible de describir con el que, según el plano, parece aquel acosador de Björk al que no queríamos recordar.

‘Ay, mi corazón’ es un reinicio para Safree

2

Safree es el proyecto de Rosana Martínez Navarro, cuya carrera se remonta a los tiempos de MySpace en 2003, pero que se ha curtido sobre todo en Youtube, donde cuenta con más de 200.000 seguidores. Tras ‘Elements’, un disco que reunía 4 EP’s el año pasado, su carrera puede vivir un nuevo reinicio gracias al nuevo EP que planea editar el próximo año bajo el nombre de ‘Ancestral’, y del que ya se conocen algunos adelantos, como ‘Km de sal’ y este ‘Ay, mi corazón!’ que es nuestra «Canción del Día» para este lunes.

La artista es española, pero se considera «ciudadana del mundo», en lo que seguro que tiene mucho que ver que ahora mismo tenga muchos más oyentes en México DF que en Madrid, como muestra Spotify. Ha colaborado con Paty Cantú -de hecho ‘Bailando’, en la estela de Dua Lipa, es uno de sus mayores éxitos-, y ahora ha vuelto a nuestro país, donde por ejemplo ha trabajado también con Las Migas en el tema ‘Raíces’.

‘Ay, mi corazón!’ es una potentísima canción de amor, muy marcada por la fuerza de su percusión, bailable pero en un sentido muy diferente a ‘Bailando’. El trasfondo de ‘Ay, mi corazón’ es más folclórico y «ancestral», todo ello para hablarnos de un amor precisamente a la antigua usanza, que incluso quiere ir más allá de la muerte («Si piensas que conmigo no hay remedio / yo contigo al cementerio, si hace falta por ti muero»).

Una composición tensa y llena de sensualidad, frente a un sujeto capaz de «convertir horas en segundos», estupenda en su estribillo más o menos instrumental, con la producción de François Le Goffic, quien ha empleado «de forma artesanal los sonidos e instrumentos adecuados para que junto a Juanjo Martín (Morat) y Antonio Escobar (John Legend, Zara Larsson), tenga el toque final que necesitaba la canción».

Safree, que últimamente ha firmado con Sony Publishing y compone para otros artistas, actúa este sábado 27 de noviembre en El Sótano, Madrid, y JENESAISPOP te invita al concierto. Los dos primeros en escribir a jenesaispop@gmail.com indicando vuestro nombre y apellidos, estaréis en lista de puerta.

AMA 2021: actuaciones de Bad Bunny y Julieta Venegas, BTS, Måneskin, Jennifer Lopez…

15

La gala de los American Music Awards se ha celebrado esta noche en Los Ángeles, con una Cardi B completamente histérica ejerciendo de maestra de ceremonias, como mínimo, en su monólogo de apertura y porque estaba «atacada» de los nervios en sus propias palabras.

El premio más preciado, el de Artista del año, se lo han llevado BTS, que han actuado dos veces para presentar su éxito ‘Butter’ y para sumarse a Coldplay en ‘My Universe’ en una actuación bastante errada en lo técnico. Olivia Rodrigo, que ha cantado ‘Traitor’, se ha llevado el premio a Artista revelación y Lil Nas X, ausente de la ceremonia como la también premiada Taylor Swift, el de Mejor vídeo por ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’. Bad Bunny, Drake o Kali Uchis también han recogido premios. El palmarés completo, aquí.

Entre las actuaciones destacadas de la noche, aparte de las de BTS, Coldplay y Olivia Rodrigo, ha despuntado claramente la puesta en escena futurista de Bad Bunny, Julieta Venegas y Tainy para presentar ‘LO SIENTO BB :/’, que a algunos internautas ha recordado al videoclip de ‘All is Full of Love’ de Björk. Por otro lado, Måneskin no han querido cantar ‘MAMMAMIA‘ sino que han optado por su versión de ‘Beggin’; Jennifer Lopez ha cantado la baladita orquestal ‘On My Way’, la canción principal de ‘Marry Me’, la película que protagoniza junto a Maluma, y Silk Sonic (Bruno Mars y Anderson .Paak) han deslumbrado con su interpretación vocal de ‘Smokin’ Out the Window’.

Adele, yo quiero escuchar álbumes en aleatorio

62

Adele ha convencido a Spotify para que elimine el botón de reproducción aleatoria en álbumes tras el lanzamiento de su nuevo disco, ‘30‘. «Era mi única petición en esta industria tan cambiante», ha explicado. «Los artistas no creamos las secuencias de nuestros discos con tanto cuidado y esmero sin ningún motivo. Nuestro arte cuenta una historia y nuestras historias deberían ser escuchadas tal y como las hemos concebido. Gracias a Spotify por escuchar».

A menos que tu versión de Spotify no esté actualizada, el botón de reproducción aleatoria en álbumes insertado en el botón de «play» principal debería haber desaparecido de la plataforma, no así del mando situado en la parte inferior. El cambio no ha afectado a otras plataformas como Apple Music o Deezer, aunque el de Spotify es el más relevante de todos, pues es la plataforma más utilizada a nivel global.

Spotify complace así la solicitud de una de las estrellas del pop más poderosas del momento. La que más discos vende. Se entiende que Adele no iba a permitir que su disco fuera subido a Spotify de no habérsele consentido dicha petición y hay que recordar que ‘25‘ tardó un año en llegar a Spotify por deseo expreso de la cantante, que dio prioridad a las ventas físicas y las descargas. Claro que la última decisión de Adele ya no afecta a qué disco escuchar, sino a cómo escucharlo, y es extraña por varios motivos.

La industria no es la misma hoy que en 2015 y los streamings son más importantes que nunca, pero la británica realmente no los necesita para sostenerse. De hecho, si fuera así no habría solicitado eliminar el botón de reproducción aleatoria ni mucho menos habría sacado un disco en el que varias pistas superan los 6 minutos de duración. Su solicitud tiene pinta más bien de capricho nostálgico y romántico por tiempos pasados, aunque no tan pasados: ¿Adele no recuerda que hasta los discman tenían botón de aleatorio? ¡Y estos aparatos reproducían discos físicos!

Cuando te acercas a un disco por primera vez lo habitual -al menos para mí- es reproducirlo en su orden original porque sabes que cuenta una historia (sí, la gente sabe esto, no solo los artistas) y porque no quieres alterar su ritmo interno. Pero no todos los discos son iguales: no es lo mismo ‘KIWANUKA‘ que ‘Body Talk‘ de Robyn. La secuencia del primero está pensada para que fluya como una historia, la segunda parece una playlist. Y aunque no lo sean, si te apetece escucharlos en aleatorio porque la tecnología te da la opción, ¿qué hay de malo en ello? Otras veces quieres escuchar un disco entero pero te aburre que empiece siempre por la misma canción y activas la opción de reproducción aleatoria. Quizás, así, descubres que la pista 13 de aquel disco a la que nunca habías prestado atención en realidad no está mal.

Lorena Álvarez y Los Rondadores de la Val d’echo

El nuevo «disco» de Lorena Álvarez era en realidad un EP de 4 canciones grabado en el Valle De Hecho, en los pirineos de Huesca. Es un proyecto pequeño pero lleno de amor por la música en su concepción más pura. «En estas canciones hay una intención de poner en valor la música tradicional», ha explicado la artista, «pero no cómo género musical, ni estilo, ni como ornamento o etiqueta, sino como manera de acercarse al mundo y relacionarse con él».

En estas cuatro composiciones registradas dentro de las residencias artísticas LoMón Contemporáneo en agosto de 2020 (tres nuevas y una versión de ‘Soy un olmo’, editada en el álbum anterior), la cantautora asturiana se acompaña de una orquestina formada por tañedoras de cuerda amateur de la zona, en concreto de laúdes, bandurrias y guitarras, y entrega probablemente su trabajo mejor producido o, por lo menos, el que suena más limpio, pleno y profesional. Una evolución de lo hallado ya en ‘Colección de canciones sencillas’ pero adaptada al formato de un disco corto que, en 12 minutos, cumple su propósito de acercarnos a su visión de la música tradicional, que para Lorena es «la esencia y no el adorno, es la raíz y no la rama y es la casa del misterio más primigenio, con muchas puertas disponibles para que las abramos y exploremos en qué consiste ese misterio».

Escondía más puertas necesariamente ‘Soy un olmo’, una de las composiciones más graciosas de toda la carrera de Lorena Álvarez, que en este nuevo EP abandona el ritmillo de carrusel de antaño para entregarse a los brazos de los rondadores oscenses, y sale favorecida del experimento.

En su estilo, las canciones nuevas que ofrece el EP suenan de lujo y se suman con dignidad a lo más destacado del repertorio de la cantautora. La animada ‘Dos pájaros en un almendro’ es una co-autoría de Enrique Morente y Juan José Lagraba en la que Lorena vuelve a conjugar naturaleza y romanticismo, y que llega a su clímax cuando esta cede el protagonismo vocal a uno de los cantantes de la orquesta solo para que el coro se le una unos segundos después, lo cual crea un bello momento de euforia.

En forma de balada, ‘La mano ardiendo’ ya no observa un árbol si no una estrella que pasa por el cielo durante una «noche oscura», y Lorena alterna esta visión nocturna con un escenario más íntimo todavía de sensualidad junto a la persona amada.

Pero la canción más romántica del EP ha de ser ‘Una rosa’: su precioso diálogo de cuerdas dibuja una melodía que incluso puede sonar italiana, una melodía sobre la cual Lorena, cual trovadora medieval, planta un discurso lleno de esperanza: «cantar si me vuelvo a equivocar, y besar el suelo al tropezar, recobrar en mi rostro el color, nacerá en cada intento mi canto de amor». Puede sonar anacrónico pero esta música está «al servicio de unas relaciones humanas, personas al servicio de los espíritus de las canciones, música a ras de suelo», y eso nunca pasa de moda.

Cardi B samplea a Camilo Sesto en su nuevo single

4

Cardi B es fan de Camilo Sesto. A la muerte del tonadillero valenciano hace un par de años, la rapera subió unos stories de ella cantando ‘Algo de mí’, lo cual tampoco era nada extraño para quien se criara en América Latina, donde la música de Camilo Sesto es muy popular. La autora de ‘Invasion of Privacy‘ tiene ascendencia dominicana y probablemente ha crecido escuchando la música de Camilo en casa.

Ahora, Cardi B ha llevado su admiración por la música de Camilo a su propia obra y ha sampleado ‘Algo de mí’ en su nuevo single. ‘Bet I’ es su contribución a la banda sonora de ‘Bruised’, la primera película de Halle Berry como directora, y la primera voz que escuchamos en la grabación es la de Camilo cantando aquello de «un adiós sin razones / unos años sin valor».

La melodía instrumental de ‘Algo de mí’, en concreto la de las cuerdas, es incorporada también en la canción de Cardi B, que la rapera contrasta con sus habituales versos de rapera malota: «ya no hay quien me parece, no hago otra cosa que romper récords, mi vida es una película, solo Cardi podría dirigirla» o «empecé en la barra de striptease y no me arrepiento, usarán tu pasado en tu contra solo si te dejas» son algunas de las frases contenidas en ‘Bet It’, otra canción de hip-hop que samplea a Camilo Sesto.

No, ‘Bet It’ no ha inventado nada: en el año 2000, Jay-Z sampleó ‘Agua de dos ríos’ en ‘Where Have You Been’ y esta canción se ha usado también en ‘Idols Become Rivals’ de Rick Ross o ‘Drinks on Us’ de Mike Will Made It. La melodía de ‘Vivir así es morir de amor’ está incorporada a la producción de ‘Oh Yeah’ de Cam’Ron. ‘Bet It’ se suma a la tradición en el hip-hop de samplear a Camilo Sesto. Esta vez de parte de una auténtica fan como Belcalis Almanzar.

‘LA FAMA’ es el ‘Abierto hasta el amanecer’ de Rosalía y The Weeknd

18

Se cumplen 25 años del estreno de ‘Abierto hasta el amanecer’, la película que abrió las puertas de Hollywood a Robert Rodríguez y George Clooney (famoso en esos momentos por la serie ‘Urgencias’), convirtió a Salma Hayek en una sex symbol, y provocó que Quentin Tarantino dejara de una vez por todas la interpretación (fue nominado a los Razzies) y se dedicara a lo que mejor sabe hacer: escribir, dirigir y hacer algún cameo gracioso de vez en cuando.

El videoclip ‘La fama’ rinde homenaje al filme de Rodríguez, en concreto a la célebre secuencia del baile erótico de Hayek con la serpiente. Comienza igual, con el actor Danny Trejo (quien luego protagonizaría el díptico ‘Machete’ del propio Rodríguez) presentando a la bailarina. La diferencia estriba en el escenario y en la naturaleza del baile.

En cuanto a lo primero, del tugurio “La teta enroscada” de la película pasamos a una sala de baile mucho más elegante, en sintonía con el tema de la canción. Mesas con cubiertos de plata y platos con “lonchas” de diamantes. Una metáfora visual directamente inspirada -¿fusilada?- en la obra ‘Addicted to Diamonds’ (1997), de David LaChapelle.

En cuanto al baile, lo que hacen Rosalía y The Weeknd es algo así como la versión higiénica, inofensiva y tontorrona de la danza erótica de la Hayek. En vez de comerse el pie de Rosalía como hace Tarantino en el filme, The Weeknd (abrigado como un vagabundo) se limita a mirarla embobado. Y en vez de una serpiente, Rosalía se saca (de la manga) una daga con la que apuñala al cantante.

La posterior actuación de The Weeknd haciendo que agoniza en el suelo la podemos interpretar de dos maneras: 1) como un homenaje a la mala actuación de Tarantino en la película, y 2) como la constatación de que el interés que ha puesto el realizador Director X en el rodaje de ‘La fama’ es el mismo que ha empleado Pablo Casado en enterarse de cómo funciona la energía solar.

Adele / 30

«Ecléctico». Esa fue la palabra con que se definió el cuarto disco de Adele en el primer reportaje sobre ’30’. «¿Y eso es bueno?», fue lo primero que nos preguntamos todos. El eclecticismo es una virtud -si no directamente una obligación- entre los artistas del siglo XXI, pues tienen que hacer literalmente de todo para mantenerse a flote. También puede ser peyorativo, para hablar de trabajos dispersos, inconexos, deslavazados.

En la cultura popular, Pedro Almodóvar y Blondie, por poner dos ejemplos, han hablado de «eclecticismo» para definir su arte. A él le caracteriza su paso de la tragedia a la comedia en el mismo plano, mientras Debbie Harry, que hizo música disco, punk, reggae y pop 60’s indistintamente, fue la primera mujer blanca en llevar al número 1 un rap. También tenemos a Hugh Grant con un uso menos apetecible del término: «la única razón por la que mi trabajo parece tan ecléctico hasta un determinado período, es que era un fracaso como actor».

En el caso de Adele Adkins era necesario mover ficha: ya había vendido mucho más de lo imaginable con ‘21‘ y ‘25‘, había ganado por ellos sendos Grammys a Mejor Álbum del Año, y seguir por esa línea habría sido un error. Ella es de Londres y de barrio, no de Las Vegas; las chicas buenas van al cielo, las malas a todas partes.

En primer lugar, el single ‘Easy On Me’, sin emular el sonido de ninguno de sus mayores hits en particular, sí se asentaba en una línea de piano como creada por su maestra de siempre, Carole King. En algunos círculos parece ser una canción infravalorada, en el mundo real es un macrohit de cifras avasalladoras, tan bueno y puro que ni nos lo merecíamos, ni mucho menos el aburrido algoritmo que todo lo maneja a día de hoy en Spotify. Es la composición que mejor refleja el espíritu de ’30’, que sí es un disco post-divorcio, pero no tanto sobre el dolor que provoca una ruptura, como una justificación de la misma para su hijo, y una reflexión sobre lo desastre que se siente la artista en el plano personal. «Cambié quién era para poneros a los dos primero / pero ya no puedo más», dice esa letra que solicita un buen trato de manera tierna, y que pone los pelos de punta en ciertas pronunciaciones de la palabra «easy» durante el puente. La voz de Adkins no se ha ido a ningún sitio: sigue siendo la mejor cuando es más clásica, antes de animarse a volar hacia otros lugares.

‘Hold On’, con su coro góspel y su clímax peleando por emerger, va un poco en esa línea con una letra que habla de «ser nuestro propio enemigo» y «odiarnos a nosotros mismos», en este caso con una estructura diferente, que se extiende hasta los 6 minutos. Como la setentera ‘I Drink Wine’, un gran título que debería explotarse con el merchandising correspondiente, sobre todo en España, el tercer país en producción de vino a nivel mundial, pero a la cola en consumo. Adele, que se reconoce enganchada al rosado en concreto, utiliza aquí el viejo recurso del alcohol para escapar de uno mismo y reflexionar sobre cómo tropezar varias veces en la misma piedra no nos enseña nada, sobre cómo nos obsesionan las cosas que no podemos controlar, o sobre cómo nos traicionamos a nosotros mismos para agradar a los demás. «¿Por qué busco la aprobación de gente que ni siquiera conozco?», cuestiona.

’30’ habla puntualmente de la sensualidad (‘All Night Parking’), y de la necesidad de salir adelante en su tramo último; si bien la verdadera variedad la aporta la música. Los experimentos que mejor han salido están situados al principio y al final: ‘Strangers by Nature’ es un ejercicio de neo-soul minimalista sin estribillo que podría haber producido James Blake, solo que manteniendo una orquestación de musical, cinética, como de ‘Moonriver’ moderno. De hecho, lo ha hecho con el ganador de un Oscar Ludwig Göransson. Está muy relacionado con el desenlace optimista de todo esto, ‘Love Is a Game’, inspirado en ‘Judy’ (Garland) y con unos divertidos coros girl group quizá pitcheados, quizá llevados al extremo de lo cómico, el mejor ejemplo de que una producción moderna -la de Inflo- sienta como un guante a Adele.

A ese lado de la balanza se sitúa también a la postre ‘My Little Love’, el tema que le dedica a su hijo entre mensajes de contestador automático y llantos. Es un puñetazo de realidad arriesgado como pista 3, que se deshace de su incomodidad con una producción de órdago que recuerda a los tiempos en que Massive Attack estaban obsesionados con Marvin Gaye. No puede desangrarse más frente a la audiencia, ya no por incorporar la voz de Angelo, sino por ese «mamá tiene mucho que aprender», ese «quiero estar en chándal y cosas así, me siento sola y tengo miedo de sentirme así mucho tiempo» y ese «tengo resaca, lo cual nunca ayuda, pero siento que hoy es el primer día desde que le dejé en que me siento tan sola».

Adkins es muy directa como letrista, su imaginativa no se ha desarrollado demasiado en ese sentido, pero lo que quiera que le falte ahí lo suple como vocalista arropada por el difunto Erroll Garner en ‘All Night Parking’ o con la guitarrita de ‘Woman Like Me’. Todos sabíamos que podía hacer un álbum de R&B cuando quisiera. Más complicados son accidentes como el desgarrado ‘To Be Loved’, en el que Tobias Jesso Jr decepciona, confundiendo lo desgarrado con lo aburrido (demasiadas pistas de 6 minutos ya); el reggae ‘Cry Your Heart Out’, muy Amy Winehouse, sobre la necesidad de desahogarse («sé que está mal, pero quiero pasármelo bien»); o la inyección comercial hacia la mitad del disco: la cara B del vinilo doble es lo más pop que ha hecho nunca Adele. Ha dicho que no quería hacer música para TikTok, sino para gente de su edad, separada, con sus mismos problemas, pero en ‘Oh My God’ y ‘Can I Get It’ con Max Martin, es TikTok exactamente lo que parece haber buscado. Las referencias al sexo casual de la canción del silbidito tienen su gracia acompañadas de las declaraciones de Adele («Los Ángeles no es el puto lugar en el que tener citas si eres Adele»), pero da la sensación de que han llamado a Max Martin porque la composición de hits andaba justa. Tengan éxito estas canciones o no, suenan demasiado esforzadas.

Con sus luces y sus sombras, ’30’ es un excitante disco de transición en el que nuevos caminos se abren para Adele. Desde el punto de vista confesional, es por momentos emocionante (‘Easy On Me’), por momentos reconfortante (‘Love Is a Game’); mientras musicalmente nos deja ver que Adele encaja en un trip-hop, en un musical de Broadway, en un neo-soul electrónico. Un disco para celebrar el eclecticismo de su futuro.

Por qué Arlo Parks amplía recintos en Madrid y Barcelona

4

Cuando quedan escasos días para que Arlo Parks visite Barcelona y Madrid, su promotora Houston Party informa de que debido a la alta demanda de entradas, se amplían los recintos. Los conciertos pasan a celebrarse en la sala grande de Apolo el de Barcelona (29 de noviembre) y en La Riviera el de Madrid (30 de noviembre). Los viejos recintos eran La [2] de Apolo y la Sala Mon Live, por lo que el aumento de público es considerable. Las entradas están disponibles aquí.

2021 ha sido un año bueno para poca gente, pero en ese grupo está sin duda esta cantante que en los primeros días de año publicaba su álbum de debut, ‘Collapsed Sunbeams‘, con singles tan buenos como ‘Hope’ o ‘Caroline‘, que ya destacábamos en su momento. Pero hay más joyas en el disco, que se hacía además con el Mercury Prize 2021, y esa es la razón de que el boca a oreja haya sido imparable, haciendo que piezas como ‘Eugene’ sean cada vez más populares, esta última con casi 40 millones de reproducciones en Spotify.

En verano se promocionaba como nuevo single ‘Too Good’ y esta ha aumentado también por tanto su aceptación. Es hoy nuestra «Canción del Día». El tema, que también ha presentado un remix a cargo de Unknown Mortal Orchestra, ha estrenado un divertido vídeo en el que Arlo Parks mezcla los fuegos de la cocina con el plato de DJ con un gracejo que ni Jordi Cruz.

La composición, que Arlo Parks escribió junto al productor Paul Epworth intentando mezclar el rock psicodélico de Zambia en los años 70 con MF Doom y TLC, es una escena cotidiana entre dos amantes. Arlo Parks comienza diciendo que va a preparar un desayuno a su pareja (de ahí el videoclip). Sin embargo, un amago de incomodidad se interpone porque la otra persona es “demasiado orgullosa para demostrar que le importa”.

Más allá va un segundo párrafo en el que menciona a Thom Yorke como forma de unión: “citas a Thom Yorke y te inclinas por un beso rápido, pero aun así no admitirás que me gustas”. Volviendo al principio del artículo y citando la frase más recurrente de la canción: “¿por qué hacemos que las cosas sencillas parezcan tan difíciles?”. El encanto de Arlo Parks es ese, el de las pequeñas cosas.

Mecano: ¿por qué nos cuesta tanto olvidarlos?

47

En el nuevo episodio de «Revelación o Timo, el podcast de JENESAISPOP» hablamos de la discografía de Mecano. Para ello, nos hemos traído como invitado a Víctor Algora, que acaba de publicar uno de los mejores discos de su carrera, ‘Pódium’, sobre el bullying que sufren las personas LGTB+ y la sensación de derrota con la que nacen. A Algora le han perseguido las comparaciones con Mecano en una parte muy concreta de su repertorio, aunque muchas veces no lo haya visto venir, si bien, como comprobaréis a lo largo de esta hora de charla, es todo un experto en el trío.

Víctor, seguidor especialmente de ‘¿Dónde está el país de las hadas?’ y ‘Ya viene el sol’, nos deja muertos cuando revela cuáles eran sus canciones favoritas de aquellos tiempos. Elogiamos la frescura de los inicios de Mecano, especialmente de un debut que contenía tantos hits como ‘Hoy no me puedo levantar’, ‘Perdido en mi habitación’ y ‘Maquillaje’; así como canciones tan curiosas como ‘Boda en Londres’ y ‘La máquina de vapor’.

Por supuesto no evitamos el tópico «quién mola más, si Nacho o si José María», a través de la fascinante evolución de este, desde ‘Solo soy una persona’ y ‘Aire’ hasta los temas más escuchados de Mecano: ‘Me cuesta tanto olvidarte’, ‘Hijo de la luna’ y ‘Cruz de navajas’.

La trayectoria de Jose también incluye en última instancia el ramalazo latino de ‘Aidalai’ (‘Bailando salsa’, ‘Una rosa es una rosa’), lo que nos lleva a preguntarnos si el grupo evolucionó de manera adecuada tras la cumbre comercial que supuso ‘Descanso dominical’… o si lo ha hecho después en sus carreras en solitario. Ana Torroja ha intentado recientemente hacer un disco underground con Henry Sáiz y Pional, y Nacho Cano es noticia por realizar un rocambolesco proyecto sobre la conquista de América con el patrocinio de su amiga Isabel Díaz Ayuso. ¿Se están cargando su legado Mecano con proyectos como este o ‘Mecandance’?

Algora presenta ‘Pódium’ en las siguientes fechas:
3 diciembre: Málaga- Velvet Club
14 enero: Sevilla – Obbio
28 enero: Barcelona – Almo2bar
9 febrero: Madrid – Sala Sol

Beach House, Agnes, Mitski, Parcels, Parrots… entran en el top 40 de JNSP

0

Julio Iglesias sigue siendo lo más votado de JENESAISPOP. Hablamos, por supuesto, de lo nuevo de Rigoberta Bandini, quien ha agotado en un solo día las localidades para verla en La Riviera de Madrid, con capacidad para 2000 personas. No olvidéis ver a las teloneras, shego.

La entrada más fuerte es para Beach House con ‘Superstar’, directa al top 2, mientras también llegan al top 10 lo nuevo de Charli XCX y Agnes. Mitski y Silk Sonic han quedado a las puertas de ese top 10, mientras en posiciones más modestas hallamos a Parcels y Parrots.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 3 Julio Iglesias Rigoberta Bandini Vota
2 2 1 Superstar Beach House Vota
3 8 3 2 Bruxelles je t’aime Angèle Vota
4 4 1 New Shapes Charli XCX, Christine and the Queens, Caroline Polachek Vota
5 5 1 24 Hours Agnes Vota
6 4 1 8 Don’t Shut Me Down ABBA Vota
7 3 3 6 Ateo C. Tangana, Nathy Peluso Vota
8 6 2 5 Easy on Me Adele Vota
9 2 2 3 Speaking With Trees Tori Amos Vota
10 5 2 5 Cold Heart Elton John, Dua Lipa, PNAU Vota
11 7 2 7 Yo invito Amaia Vota
12 12 1 The Only Heartbreaker Mitski Vota
13 14 6 4 Beautiful Life Michael Kiwanuka Vota
14 14 1 Smoking Out the Window Silk Sonic Vota
15 9 3 5 Por España Samantha Hudson, Papa Topo Vota
16 18 16 2 Zombi Maria Rodés y La Estrella de David Vota
17 13 5 4 Moth to a Flame Swedish House Mafia, The Weeknd Vota
18 28 18 2 The Grey Commute Nation of Language Vota
19 11 9 3 No hay excusa Lori Meyers Vota
20 20 20 2 Medalla de oro Algora Vota
21 21 1 Somethinggreater Parcels Vota
22 25 16 4 Dopamine Purple Disco Machine, Eyelar Vota
23 12 12 2 Algo es mejor Mon Laferte Vota
24 26 2 10 Arcadia Lana del Rey Vota
25 10 10 5 Crutch Band of Horses Vota
26 21 21 3 It’s good to be back Metronomy Vota
27 23 1 11 Good Ones Charli XCX Vota
28 29 2 13 Hot N Heavy Jessie Ware Vota
29 33 2 24 Love Again Dua Lipa Vota
30 22 11 4 Soy un rayo Morreo Vota
31 30 2 27 Please Jessie Ware Vota
32 34 16 6 Big Bang La La Love You, Delaporte Vota
33 33 1 Lo dejaría todo Parrots Vota
34 15 4 9 Ya no vales Alizzz, C. Tangana Vota
35 16 14 5 Ptazeta: Bzr Music Sessions 45 Bizarrap, Ptazeta Vota
36 38 1 9 THATS WHAT I WANT Lil Nas X Vota
37 24 15 4 On s’aimera toujours Coeur de Pirate Vota
38 27 17 4 Una sola vez Coque Malla Vota
39 37 8 11 Linda Tokischa, Rosalía Vota
40 39 3 12 I am not a woman, I’m a god Halsey Vota
Candidatos Canción Artista
La fama Rosalía, The Weeknd Vota
All Too Well (Taylor’s Version) Taylor Swift Vota
No Love Summer Walker, SZA Vota
After Colectivo Da Silva Vota
I Do This All The Time Self Esteem Vota
Líbrame del mal León Benavente Vota
I Don’t Live Here Anymore The War on Drugs, Lucius Vota
Valentine Snail Mail Vota
Espiral Yarea Vota
Vota

Vota por todas las canciones que te gusten

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Adiós a Mick Rock, fotógrafo de portadas icónicas para David Bowie, Lou Reed, Queen…

3

El fotógrafo Mick Rock, profundamente vinculado al pop y rock de los años 70 por su trabajo con artistas como Lou Reed o David Bowie, ha fallecido a los 72 años de edad. En un comunicado, su representante ha expresado que Rock era un «poeta de la fotografía» y «una verdadera fuerza de la naturaleza que vivió sus días haciendo exactamente lo que amaba».

Conocido como el «hombre que fotografió los años 70», Rock fue autor de múltiples portadas icónicas de la época como las de ‘Transformer’ y ‘Coney Island Baby’ de Lou Reed, ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust‘ de David Bowie, ‘Queen II’ de Queen (la misma imagen que se reutilizó en el videoclip de ‘Bohemian Rhapsody), ‘Raw Power’ de los Stooges, ‘I Love Rock ‘N Roll’ de Joan Jett o ‘End of the Century’ de los Ramones. Las cubiertas de ‘Plastic Hearts‘ de Miley Cyrus o ‘Underneath the Rainbow’ de Black Lips se encuentran entre sus últimos encargos.

Especialmente notoria ha sido la relación profesional entre Mick Rock y David Bowie. Y no solo porque Rock dirigiera los videoclips de ‘Space Odyssey’ o ‘Life on Mars’, entre otros. El fotógrafo capturó aquella famosa imagen de Bowie haciéndole una «felación» a la guitarra de Mick Ronson que tantas vueltas dio por Estados Unidos, a tal punto que llegó a afirmar que esa imagen había impulsado la carrera de ambos.

El propio Bowie presentó a Mick Rock a diversas personalidades del rock de la época, como Lou Reed, Iggy Pop o Debbie Harry, y llegó a fotografiar a Andy Warhol y a Truman Capote juntos, con el primero vestido de Santa Claus.

Sega Bodega / Romeo

Sega Bodega es uno de los artistas que se encuentran al frente del colectivo y sello discográfico NUXXE junto con Oklou, Coucou Chloe y Shygirl. Todos ellos practican un pop futurista que absorbe influencias de la música de club o del hip-hop y que no teme desviarse por caminos incómodos o sonar totalmente deshumanizado, y su sonido puede marcar el curso de la próxima década. Por lo pronto, Rihanna ya ha echado el ojo a algunos de ellos, incluido el autor del disco que nos ocupa.

‘Romeo’ es el segundo disco de Sega Bodega y narra la relación sentimental entre este y el ente de luz que aparece en portada e imágenes promocionales, Luci, que titula el corte final. El single ‘Angel on My Shoulder’ es uno de los temas clave porque está inspirado en «todas esas personas que nos podrían haber cambiado la vida pero a las que jamás conoceremos» porque o bien han muerto, o bien no han nacido.

También es un tema clave en lo musical: su mezcla de voces autotuneadas, beats de trap, sintetizadores de trance, ritmos de breakbeat y ruiditos a lo Arca definen el sonido de Sega Bodega y de todo el disco. La fórmula equilibra melodía pop y producciones oscuras y vanguardistas de club y, si el corte titular esconde detrás de distorsiones vocales extremas y bases duras una melodía cargada de desamor, ‘Effeminacy’ directamente lo apuesta todo a una producción tan estimulante que te hará creer que tienes sinestesia.

La influencia de Arca en Sega Bodega llega al punto que la productora venezolana aparece en uno de los cortes, ‘Cicada’, que además presenta un beat que recuerda al reggaetón aunque otras de sus ideas lleven al disco de Oklou o a la música de PC Music en general. También es parecida a la de Arca la evolución de Sega Bodega de productor a compositor pop y, en ‘Romeo’, ambas facetas las explota con resultados estupendos: el emotivo garage-pop de ‘Only Seeing God When I Come‘ puede ser tan adictivo como la locura de producción de ‘All of Your Friends Think I’m Too Young for You’, que parece fabricada por un alienígena.

Hay que decir que un alienígena no invitaría a Charlotte Gainsbourg a su disco para colarla en una producción de bedroom-house que ni siquiera suena actual, ni dedicaría a SOPHIE una canción tan inane como ‘Um Um’, pero el británico Salvador Navarrete (de padre chileno) sí muestra mucha promesa cuando es capaz de hacer un góspel como el de ‘I Need Nothing from You’, que suena a futuro.

Britney Spears llama la atención a Christina Aguilera por «no hablar» sobre la tutela en una entrevista

0

Britney Spears, que ya es una mujer libre, ha acudido a Instagram para llamar la atención a Christina Aguilera por negarse a hablar sobre la tutela durante una entrevista en la alfombra roja de los Latin GRAMMYs, que se han celebrado esta semana en Las Vegas. En el stories siguiente, la intérprete de ‘Toxic’ agradece a Lady Gaga sus palabras de apoyo.

«Amo y adoro a todos quienes me han apoyado, pero negarte a hablar cuando sabes la verdad es equivalente a una mentira», ha expresado Britney. «He vivido 13 años atrapada en un sistema corrupto, ¿por qué le cuesta tanto a la gente hablar del tema? Soy yo quien ha pasado por ello». Finalmente, Spears vuelve a agradecer a «todos aquellos que se han pronunciado y me han apoyado» y apostilla que «sí, yo importo».

En el vídeo compartido por Britney, un periodista pregunta a Christina por Britney y su caso, el publicista de Aguilera le interrumpe para comunicar que «hoy no vamos a hacer esto» porque se les acaba el tiempo en la alfombra roja y Christina, que pone cara triste, responde que «no puede» hablar del tema y abandona la entrevista, no sin antes girarse hacia el reportero para responder que «estoy feliz por ella».

La polémica es desafortunada cuanto menos. Christina fue una de las primeras personas que se pronunciaron públicamente sobre el caso de Britney después de su declaración judicial el pasado mes de junio, mediante una carta publicada en redes en la que brindaba su apoyo a la artista. ¿Britney nunca vio esa carta? También cabe preguntarse hasta qué punto las celebridades están moralmente obligadas a pronunciarse sobre un tema que no conocen de primera mano. ¿Realmente Christina sabe «la verdad»?

El éxito de ‘love nwantiti’ de Ckay no toca techo

5

Ckay es otro de esos artistas tocados por la mano de TikTok y su single ‘love nwantiti’ está siendo uno de los mayores éxitos de 2021 a pesar de que fue lanzado en 2019, aunque ha sido objeto de varios remixes posteriores. A las listas españolas, ‘love nwantiti’ llegó el pasado mes de octubre y se mantiene en torno al top 50 tras 7 semanas en la clasificación de Promusicae, pero el tema ya había tenido recorrido sobre todo en Nigeria, Reino Unido y Estados Unidos gracias a su viralización en la plataforma china, y lo sigue teniendo a escala global, pues actualmente es la tercera canción más escuchada en todo el mundo solo por detrás de ‘Easy on Me’ de Adele y ‘Stay’ de The Kid LAROI y Justin Bieber, siempre según las estimaciones de Mediatraffic (en el top global de Spotify es número 27).

El autor de ‘love nwantiti’ es Chukwuka Ekweani, un artista de afrobeat de Nigeria que tiene tres epés publicados a sus espaldas. El primero salió en 2017, el segundo, ‘The First’, que incluye el éxito que nos ocupa y que hoy es la Canción Del Día; en 2018 y el tercero, ‘Boyfriend’, este mismo año. Tras dar sus primeros pasos en la música de manera independiente, Ekweani fichaba poco después por la sucursal sudafricana de Warner Music.

Ckay practica un afrobeat ligero pero vibrante y otras de las pistas incluidas en el EP, como ‘ski ski’, también tienen madera de hit. Sin embargo, ‘love nwantiti’ destaca desde el principio gracias a la pegadiza melodía de su estribillo (de ahí los «ah ah ahs» que se han añadido posteriormente a su título), que suena ligeramente arábiga y está totalmente tarareada. El público también puede haber conectado con la melancolía que desprende la canción, que suena a final de verano. Su mensaje «no puedo vivir sin ti» es explícito, pero lo que transmite la música llega más hondo.


‘Chasing Pavements’: cuando Adele fue pionera en apostar por el vinilo

23

Uno de los múltiples motivos por los que Adele lleva acaparando titulares en las últimas semanas es el colapso que aparentemente ha provocado la edición en vinilo de ‘30’: medio millón de copias que habrían dejado al resto de discográficas con un terrible retraso en sus pedidos, en algunos casos de meses. Pero como apuntaba Sebas hace unos días, el problema es en realidad más complejo, y Adele no es precisamente la culpable.

En cualquier caso, resulta muy irritante ver a esta artista inglesa metida súbitamente en el saco de “músicos superventas que se apuntan al carro del vinilo”, cuando la realidad es bien distinta: desde su fichaje en 2007 para XL Recordings, cada lanzamiento de Adele ha tenido su versión en formato de vinilo, incluyendo aquellos dos primeros singles de adelanto y los otros dos posteriores a la edición de su debut ‘19’. Es pues un formato que siempre ha ido ligado a su carrera artística y que de hecho la sitúa entre los pioneros del renacimiento de dicho soporte físico, que en 2007 empezaba a volver a alzar el vuelo más allá del underground (por hacer un contraste muy revelador, su rival de esta temporada -Ed Sheeran- debutó en 2006 pero no editó nada en vinilo hasta 2014). Así que todo el derecho a editar en vinilo, y si vende medio millón pues todavía mejor.

‘Chasing Pavements’ fue el segundo de esos singles de adelanto en formato de 7”, y se editó en enero de 2008. Pertenece a aquella preciosa primera época de Adele, quien recién salida de la BRIT School, todavía estaba definiendo su estilo, construyendo su identidad musical en un momento de la escena musical británica en el que bastantes artistas formadas en esa prestigiosa institución empezaban a despuntar (Kate Nash, Amy Winehouse, Leona Lewis…). Su voz era claramente soul, pero XL la estaba emparejando con diversos compositores de canciones y productores para ver por dónde salía lo más interesante. Uno de ellos fue Eg White, antiguo músico del grupo Brother Beyond (en su época pre Stock Aitken Waterman), con quien escribió unas cuantas de las canciones que después acabarían en ‘19’.

White comentaba en una entrevista que él trabaja rápido, y que su sesión con Adele fue la típica de unas tres horas, en las que primero tomaban el té y charlaban (para tomar un poco el pulso a la artista y ver qué temas le rondaban la cabeza) y después se ponían manos a la obra. Tras ese rato -comenta White- la canción estaba terminada. Pero Adele había traído ya la canción a medio hacer, inspirada en un suceso: en una entrevista con la revista Q Adele contaba que había tenido un incidente con su novio de entonces. Se enteró de que le había engañado y le buscó hasta dar con él en un bar a las 6 de la madrugada, donde le propinó un puñetazo en la cara. Cuando la echaron a la calle, caminó sola mirando a la acera y pensó “¿qué hago? Es como si persiguiese aceras vacías, en vano…”. En ese mismo momento sacó el móvil y grabó una nota de voz con una melodía, y ya de vuelta a casa le puso un par de acordes.

Su sesión con Eg White tenía mucho sentido para Adele: “quería trabajar con él para conseguir un sonido con más potencial radiofónico, el tipo de canción que me hiciese llamar la atención entre el público, y ser más conocida. Al estudio de Eg llevé esos dos acordes y él los cogió junto al estribillo y los convirtió en ‘Chasing Pavements’”. La grabación en los célebres Compass Studios de Nassau acabaría de redondear la faena: ciertamente, la composición y producción de White aupaba a Adele de su faceta más acústica y pianística (la de su single de debut, ‘Hometown Glory’) a un sonido más sofisticado, con exquisitos pianos eléctricos y reminiscencias casi de Burt Bacharach en ese estribillo de exuberantes arreglos orquestales que arropaban una melodía de maravillosa melancolía:

El dubitativo mensaje de la canción estaba claro: “¿Debería rendirme o seguir persiguiendo aceras? ¿Aunque eso no me lleve a ninguna parte? ¿O no serviría de nada? Aunque sepa el sitio que me corresponde, ¿debería dejarlo todo ahí?”.

Semanas antes de la publicación de ‘Chasing Pavements’ Adele había sido elegida la número uno en el célebre ranking de la BBC ‘Sound of 2008’, dedicado a los artistas nuevos más prometedores del año entrante: una predicción que se tornó acertada cuando la canción llegó al número 2 de las listas de singles más vendidos en el Reino Unido y lentamente se extendió a la mayoría de listas de Europa y EEUU. Un año después, le granjearía su primer Grammy, el de Mejor interpretación vocal femenina.

Que finalmente la faceta melancólico-pianística fuese la que aupase a Adele al éxito masivo (y no tanto el sonido de ‘Chasing Pavements’) da para otro artículo, pero no quita méritos a la que es personalmente mi canción favorita de esta artista, y uno de mis singles favoritos de los 00s. Es muy revelador que en una lista relativamente reciente, los críticos de The Guardian votaban las mejores canciones de Adele, y ‘Chasing Pavements’ aparecía la quinta. No está nada mal para una canción escrita por una adolescente de 19 años hace década y media.

‘Chasing Pavements’ sonó en 2008 en la entrega nº 065 de Popcasting, el podcast de Jaime Cristóbal, disponible en este enlace.

Edgar Wright aúna thriller #MeToo y pop 60’s en ‘Última noche en el Soho’

Una semana después de la llegada de ‘The Sparks Brothers‘ a la cartelera de nuestro país, se estrena otra película del mismo director Edgar Wright, su gran apuesta por el suspense ‘Última noche en el Soho’, vista en el Festival de Sitges el pasado mes. Que Wright es un fanático de la cultura pop lo sabíamos desde el mítico guiño a New Order de ‘Shaun of the Dead’, en España conocida como ‘Zombies Party’, y en estas dos nuevas entregas se ha puesto las botas al respecto.

Tras la devoción a prueba de bombas exhibida por todos y cada uno de los álbumes de Sparks, ‘Última noche en el Soho’ reúne también decenas de vinilos solo que de diversos artistas, procedentes de los 60 británicos. Como excusa para mudarse a ese Swinging London, Wright se sirve de Eloise (Thomasin McKenzie), una estudiante de diseño de la actualidad, una de tantas alumnas de Bellas Artes, Moda o similar, obsesionada con la estética británica de la década de los Beatles.

‘Last Night in Soho’ es una chuchería para todos aquellos que alguna vez se sintieron fascinados por el que alguna vez fue el barrio de moda y el de las libertades de Londres, para todos los aficionados a la cultura pop, y a la estética de las girl groups. Para no tratar de quedarse en una bonita «fotografía», Edgar ha tratado de inyectar alma a una historia inverosímil más allá de su componente mágico (¿de verdad sobrevive alguien tan mojigato como Eloise en el Reino Unido de 2021?), lográndolo sobre todo a través de su potente reparto femenino, del juego de espejos entre unas y otras mujeres.

Por alguna razón Eloise es capaz de viajar en el tiempo al Londres de los años 60 y allí se encuentra con una de esas cantantes de la época que le fascinan. En concreto una llamada Sandy (Anya Taylor-Joy), casi como Sandie Shaw. Lo que parece una historia de glamour y lujos revela una realidad oculta. De la misma manera que una cosa era ‘Desayuno con diamantes’, la película feliz, y otra muy distinta ‘Desayuno con diamantes’, el libro; detrás del glamour caben la amargura y los secretos. ¿No habría detrás de tanto color y vestidazos una historia de cosificación y abusos?

Con una banda sonora eminentemente femenina que nos muestra vinilos de Petula Clark, Diana Ross y Dusty Springfield -de manera dramática se termina por hacerlos arder-, ‘Última noche en el Soho’ es una reflexión sobre el acoso que ha sufrido la mujer en la industria del espectáculo a lo largo de las décadas (varios personajes parecen Harvey Weinstein), llevando la sororidad hasta el extremo. En última instancia, la película es también un homenaje a viejos actores tan destacados como Terence Stamp, que tiene un papel importante, e igualmente Diana Rigg, que falleció poco después del rodaje.

Omar Souleyman, liberado tras dos días de detención

7

Omar Souleyman ha sido puesto en libertad esta mañana de viernes, tras haber prestado declaración por su supuesta pertenencia al PKK, y tras haber sido retenido durante dos días. Su representante legal ha negado que pertenezca a ningún grupo.

El músico sirio había sido arrestado en Turquía acusado de “terrorismo” por presuntamente tener vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que lleva décadas de insurgencia contra el gobierno turco. El PKK ha sido nombrado grupo «terrorista» por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea, pese a que varias voces se han alzado en contra de esta consideración. Hay voces muy críticas hacia la UE por haber aceptado la denominación de «terrorismo» en este caso; y a su vez Erdogan, presidente de Turquía, ha criticado a la Unión Europea por acoger a sus miembros y no actuar contra agrupaciones izquierdistas kurdas cercanas al PKK.

La detención de Omar Souleyman la comunicaba su mánager a la agencia de noticias francesa France 24. El cantante, que vive desde hace unos años en Turquía, era detenido a unos 50 kilómetros de la frontera con Siria, donde empezó su carrera musical cantando en bodas. En 2011 dejó el país tras el estallido de la guerra civil y se asentó en el país vecino, donde abrió una panadería. Sus canciones, que mezclan su música tradicional con la electrónica, le han servido para convertirse en una estrella internacional. Su tema ‘Warni Warni’ acumula casi 95 millones de visualizaciones en YouTube. Él ha actuado en grandes festivales como el Glastonbury en 2011, así como en Primavera Sound.

‘Spencer’ no es ‘The Crown’, sino un viaje interior pesadillesco

Después de la película de Abel Ferrara del año pasado, el Festival de San Sebastián volvió a repetir la jugada de 2019 con ‘Joker‘ y programó este año como “película sorpresa” una que venía con firma de autor pero a la vez con grandes expectativas comerciales. Se trataba de ‘Spencer’, segunda en la particular trilogía de Pablo Larraín sobre mujeres históricas en días concretos (y difíciles) de su vida. Después de retratar a Jackie Kennedy y ahora a Diana Spencer AKA Lady Di, hay muchas especulaciones sobre quién será la protagonista de la tercera, por supuesto con infinidad de memes fácilmente localizables sobre la Reina Sofía, Isabel Pantoja o Cifuentes.

‘Spencer’ venía precedida de grandes aplausos en Venecia, pero además de eso y del tirón que sigue teniendo la figura de Lady Di, otro factor para su posible buen rendimiento comercial es el nombre de Kristen Stewart, que, como su compañero en la saga ‘Crepúsculo‘ Robert Pattinson, es de sobra conocida entre el público general. Y, también como su compañero, ha conseguido labrarse con éxito un nombre como actriz “respetable”, siendo esta película su cénit, al menos de momento.

El Club‘, ‘Jackie‘ y ‘Ema’ tratan temas muy distintos, pero uno de sus elementos comunes es el frío que parece estar presente durante toda la película, y que aun así no la contagia de frialdad ni impide que lleguen emocionalmente al espectador (aunque lleguen para ser odiadas, como le ocurrió a muchos con ‘Ema’). En ‘Spencer’, ese frío vuelve a estar presente, quizás más que nunca porque es lo que siente Diana de Gales cuando está cerca de la familia real británica, un frío que no se despega de ella -y que, a su vez, la desconecta del entorno- durante los días que pasa en la Casa de Sandringham, en lo que serán sus últimas navidades junto a su familia política. Una de las familias más poderosas del mundo, pudiendo servir esto como inicio de un cuento de hadas… o como todo lo contrario, que es a lo que juega también Larraín cambiando el argumento de la chica buena que se casa con el príncipe.

‘Spencer’ no es un biopic al uso, y de hecho puede que tenga -en el público general que vaya a verla atraído por Stewart y por Lady Di- un efecto similar al que tuvo ‘El árbol de la vida‘ en quienes fueron a verla atraídos por Brad Pitt. En Donosti, tras ver días antes ‘Titane‘ o ‘Drive My Car’ ya estábamos curados de espanto, pero desde luego ‘Spencer’ no es un capítulo de ‘The Crown‘, siendo más un viaje interno a la mente de Diana esos días, que una descripción de lo externo.

Y aquí es donde deslumbra Kristen Stewart, a quien Larraín decidió fichar tras ver ‘Personal Shopper’ de Olivier Assayas: “Diana era alguien muy misterioso, y Kristen en cámara tiene eso, sentí que podía mostrar ese misterio”, cuenta, “es una extraña combinación entre misterio, magnetismo y un mundo interior que ella tiene y que viene muy bien al personaje”. Con guión de Stephen Knight (‘Promesas del Este‘), ‘Spencer’ usa diversos recursos del cine de terror, porque la propia historia que relata es la angustia y desrealización de una persona cuya salud mental se debilita por momentos, despertando parecidos con ‘El Resplandor’ por esos pasillos siniestros en los que Stewart corre sin rumbo, o con ‘La Posesión’ por la similitud con la (magnífica) interpretación de Isabelle Adjani en la película de Zulawski, aunque desde luego la comparación rápida es con ‘La Semilla del Diablo’. Angustia, paranoia creciente, y una familia -y servicio- que son tu eterna compañía… en un sentido perverso y pesadillesco.

Ayuda también a crear este ambiente la fantástica banda sonora a cargo de Jonny Greenwood de Radiohead, que ya se encargó de las de ‘Pozos de ambición’, ‘En realidad nunca estuviste aquí’, ‘El Hilo Invisible’ (por la que fue nominado al Oscar) o ‘The Master’. Greenwood compone unos cortes que nos llevan al estado de delirio y asfixia de Diana, y frente a los que supone un necesario contrapunto el uso de ‘All I Need is a Miracle’ de Mike and the Mechanics en cierto momento de la cinta.

Pero ‘Spencer’ tiene también sus debilidades: quizás se regodea demasiado en ciertas cuestiones como las comparaciones con Ana Bolena, tiene algún momento caricaturesco como el de la cacería, y por momentos pierde el equilibrio entre la mezcla de angustia y vacío acercándose más al tedio. Por otro lado, hay un debate interesante respecto al tratamiento de Diana: Elena de los Ríos cuestionaba recientemente en Mujerhoy el acercamiento trágico a su figura, preguntándose si esta victimización no invisibiliza los logros de la mujer real tras el personaje de cervatillo indefenso, y comparándola con los retratos que se hacen de Marilyn (otra candidata a cierre de la trilogía de Larraín).

En cualquier caso, Larraín firma de nuevo un trabajo muy interesante, aunque aquí los aplausos deberían ser sobre todo -y así está siendo- para Kristen Stewart, firme candidata al Oscar por el que puede ser el papel de su vida. Todo el reparto está bien -especialmente Sally Hawkings y Timothy Spall-, pero desde luego Stewart es la estrella indiscutible de la función, entendiendo muy bien lo que quiere contar el realizador chileno y procurando siempre no caer en la parodia (aunque por el trailer pudiese parecer que sí).

RFTW: Arca, FKA twigs, Soleá Morente, Lorena Álvarez, María Escarmiento…

14

El de Adele es el lanzamiento más importante del día, pero lógicamente no el único. Hoy edita su nuevo álbum también Soleá Morente, Zahara reedita ‘La pareja tóxica‘ por su décimo aniversario y, entre quienes se han atrevido a publicar disco en el Día de Adele se encuentran Elbow, Holy Other, Robert PLant & Alison Krauss o Sting. También ven la luz nuevos epés de KAYTRANADA, Lorena Álvarez, María Escarmiento y Papa Topo.

Avanzan futuros lanzamientos largos los nuevos singles de Christina Aguilera, Big Thief, Arca (que publica hasta tres discos en diciembre), Cate Le Bon, Alice Glass o Vega, y FKA twigs presenta un single random que suena a banda sonora de James Bond cuando se desconoce qué ha pasado con su disco co-producido por El Guincho. Además, el artista de synth-pop e italo disco Kavinsky publica su primer single en ocho años.

En la playlist es posible escuchar nuevos temas de 100 gecs, la banda revelación shego, Maxwell, Kero Kero Bonito, Kacey Musgraves (una versión de Coldplay), The Wombats, Malamute, Fred again.., Ptazeta, A Place to Bury Strangers. Por otro lado, Kanye West lanza un corte inédito de ‘Donda‘ y sale una versión de ‘Everywhere’ de Fleetwood Mac por Anne-Marie y Niall Horan que mola… o no.