Guille Galván, guitarrista de Vetusta Morla y uno de los músicos españoles más abiertos políticamente en las redes sociales como cualquiera que le siga en Twitter sabrá, ha concedido una entrevista a El Diario de cara a las elecciones generales del domingo en la que anima al público a votar aunque sea «con la nariz tapada»: «No ir sería darle la victoria a los que no creen en el sistema».
En la entrevista, Galván defiende ante todo la necesidad de proteger la Sanidad y la Educación españolas e insiste en que los políticos «necesitan hablar», pero también tiene propuestas en materia de cultura, al contrario de lo que mostraron hace unos días los candidatos en el debate: sin mencionar ninguna plataforma de streaming en concreto, el músico opina que la «reconversión» sufrida por la música en los últimos años no ha dado todavía con «un reparto justo entre los que tienen canales de distribución musical, los que producen música y los autores». Además, defiende que hay que dignificar la música: «la música en España se ha arrinconado con el ocio, la noche, y quizás sea el momento de asociarla de una manera clara a lo cultural, tiene que tener las mismas estructuras que el cine o el teatro. Las canciones que cantamos a los bebés es cultura. Las que cantan los mineros y las del Teatro Real también son cultura».
En este sentido, Galván opina que el «colectivo» de la música en España -que incluye tanto «al profesor de música de conservatorio, como al que toca en la sala Siroco o al que sube al escenario de la Caja Mágica»- debe «encontrar algo en común» para defenderse («no hemos sido capaces de ser un colectivo», apunta), y se dirige al Ministerio de Cultura para proponer algunas ideas de cara a mejorar el estado de la cultura en España: «Le pediría que hiciera rodar el círculo que va desde la creación, su puesta de largo y la posterior vocación de terceros. Debe crear los marcos necesarios para el desarrollo profesional y digno de estas propuestas, y para eso hacen falta leyes. También acercar las creaciones a los distintos públicos que hay en ciudades, barrios, pueblos, escuelas… y crear así referentes. Sin referentes no hay continuidad».
No hubo lugar para la cultura, y mucho menos para la música, en el debate a 5 celebrado anoche de cara a las elecciones generales de este domingo. Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones, otrora adicto a llenar playlists con artistas como Zahara y Carolina Durante; Bowie, León Benavente o Iggy Pop; y fiber si el nuevo FIB mantiene la línea editorial tipo Killers, está ahora mismo liado con otros asuntos. Con la derecha concentrada en hacer oposición en base a la crisis catalana, incluso en el bloque que no tocaba, y la izquierda acusándose mutuamente de bloqueo, la cultura quedó desterrada del debate.
Únicamente hizo una mención a «los artistas»… ¡Albert Rivera! Fue algo así como: «Quiero liderar un Gobierno que esté a la altura de la sociedad civil española, de nuestras empresas, de nuestros deportistas, de nuestros artistas…». Hubo quien pensó inmediatamente en el alcance internacional de algunos de «nuestros artistas», tipo Rosalía, justo la artista que más apoyo institucional requiere ahora mismo; pero Twitter tiró más hacia su pareja Malú. El líder de Ciudadanos, muy a la baja en todas las encuestas, ha mencionado canciones de Alejandro Sanz o Niña Pastori entre sus favoritas, y lo más moderno que parece haberse puesto nunca son las New Balance de costura naranja -como el color emblema de su partido- que calza en el ya ilustre vídeo -no necesariamente para bien- de Lucas, el perrito de C’s que acaba de nacer y aún «huele a leche».
Lucas, hemos grabado un vídeo juntos en Instagram y los rivales del debate ya hablan de ti. ¡Bienvenido, ya eres parte de la familia ‘ciudadana’! 🐶🧡https://t.co/EZMntY5KgBpic.twitter.com/IS2Q63pCuQ
Mítica fue aquella sesión tan confusa de VOX en la que lo mismo sonaron Gloria Gaynor, «Bella Ciao» y Los Nikis en la que alguien llegó a preguntar que si el DJ era de Podemos. Ahora, Santiago Abascal parece haber renunciado a utilizar la música de Coque Malla tras una burla de este, que le recordaba que ‘No puedo vivir sin ti’ es una canción de temática gay. Tras enfrentarse al ex líder de Los Ronaldos con su impudor habitual indicándole que «la droga es muy mala«, Santiago parece haberse decantado por desarrollar una fantasía en torno al género equino. Después del vídeo de Abascal trotando al ritmo de la banda sonora de ‘Juego de Tronos’, ha llegado el vídeo de Ortega Smith trotando al ritmo de ‘El bueno, el feo y el malo’. «¡Pobre Ennio Morricone!», exclamaréis. Pero no. Como una idea de Goebbels que se estudia en las Facultades de Comunicación casi un siglo después, da más miedo que una maratón entera de Halloween, a la par que enloquece a su público. Como todo lo jevi metal.
Pero es precisamente Unidas Podemos quien ha tomado las riendas de la música en la campaña del 10-N. Mientras unos no tienen nada que añadir al respecto a lo que ya expresaran en abril y otros han decidido que ahora mismo, la verdad, no es primordial, la formación morada está dando la nota. Pablo Iglesias, que criticó el himno que Joe Crepúsculo se molestó en crear ad hoc para su partido, ha contratado a Kiko Veneno y a O’Funkillo para el cierre de campaña de este viernes. Además, se han lanzado dos temas con los que pretende conectar con públicos antagónicos siempre dentro de su target: la gente joven. Por un lado, El Nega de Los Chikos del Maíz y miembros de Reincidentes, Boikot y Sugarless se han unido para construir una canción llamada ‘Se puede’ (no confundir con el insólito nuevo lema de Rivera) que nos habla de derechos LGTB+, desahuciados, refugiados y nuestros ancianos, si bien acercándose peligrosamente a los territorios pseudopunk de Pignoise.
Y luego está ‘Pedro no duerme tranquilo’, también subida al canal oficial de Podemos de Youtube, un tema basado en las sonoridades conocidas como trap (Autotune, bases secas normalmente de 808, letras casi ininteligibles), con un poquito de tropical. Es una parodia del acercamiento de Sánchez al centro, pero Echenique está eufórico por motivos estrictamente musicales: sabe que Unidas Podemos no se compone precisamente de trendsetters en lo musical. «Llevo cinco años diciendo a todo el que me ha querido escuchar que necesitábamos un reggaetón de Podemos. CINCO AÑOS. Gracias @AdanCallejo por cumplir mi sueño». La canción tiene su «punch» y el vídeo es una geometría polisentimental que ni Canada en los tiempos de ‘Espada’, si bien no sé si puede ser contraproducente que salga más la palabra «Pedro» que en todo el guión de ‘Heidi’.
Exactamente igual, Más País se debate entre rock y trap, para asombro mundial. Por un lado ha circulado una adaptación de Los Suaves realizada sin permiso por una plataforma afín al partido de Íñigo Errejón. Ha tenido que ser retirada y miembros de Más País Pontevedra han tenido que pedir disculpas. Esta era la versión de ‘Dolores se llamaba Lola’, junto al «Trap en apoyo a Íñigo Errejón» que los mismos chicos de El Observatorio habían hecho en apoyo a su campaña.
Finalmente, Pablo Casado no parece demasiado interesado por la actualidad musical y cuando en abril le preguntaban por sus temas favoritos tiraba con «pereza» por cortes muy “populares” de ídem, Coldplay, U2, El Último de la Fila y Depeche Mode, mostrando un perfil definitivamente muy afín a su amiga Isabel Díaz-Ayuso. Muy Kiss FM. Pero para eso tiene a la verdadera joya de la corona en la materia. La derrota de aquellos partidos a los que realmente les interese la cultura es no haber sido capaces de crear un perfil tan alto como el de Andrea Levy, la política del PP que tras nacer en Barcelona ha terminado siendo concejala de cultura de la ciudad de Madrid, integrada en el equipo del ayuntamiento del Partido Popular, con los votos de C’s y VOX.
Ella puede pasearse por unos premios MIN en los que Maria Arnal carga a grito pelado contra la corrupción de «M Punto Rajoy» y tomarse un piscolabis después en el bar de al lado impertérrita, dejarse ver por el Ochoymedio o acudir a un concierto de Fuerza nueva donde se deconstruyen frente al desconcierto del público el ‘Els Segadors’, pero ahora a favor de los obreros, en la misma noche en que «arde Barcelona», y el himno de la legión también. El mismo himno de la legión que Santiago Abascal cita entre sus canciones favoritas de todos los tiempos, entre otros temas de Julio Iglesias y ‘Camino Soria’ (sorry, Jaime Urrutia). Andrea parece ir muy a su aire y no ha hecho ni un triste tuit sobre el debate, pero ya nos hemos aburrido de ver a la misma personalidad en los conciertos. ¿Para cuándo su homólogo, una siempre sonriente cara visible interesada por la actualidad musical, en el resto de partidos?
Tanto Omar Montes como Bad Gyal habían tenido sus éxitos en España. Él estaba triunfando con el remix de ‘La Rubia’, recientemente top 10; mientras ella peleaba con ‘Santa María’ y ‘Hookah’ por rozar los numerazos que había logrado ‘Fiebre’ sin llegar siquiera al top 100. Sin embargo, nunca habían tenido un número 1 oficial y eso es algo que han logrado a lo grande con ‘Alocao’, top 1 directo en nuestro país desplazando a ‘China’ después de varias semanas. Lo han conseguido con cifras semanales récord, y dejando una curiosidad: de no ser por ‘Alocao’ esta semana el número 1 sería para ‘Ritmo’ de Black Eyed Peas con J Balvin, pues es el tema que asciende del puesto 3 al puesto 2.
En cuanto a entradas hay que hablar de Beret, puesto que al ser el número 1 de streaming álbumes, coloca varios temas en la lista, muchos entrando y otros escalando posiciones: ‘Si por mí fuera’ es la subida más fuerte del 51 al 6, ’Sueño’ con Pablo Alborán llega al puesto 25, ‘Me vas a ver’ sube al 27, ‘Desde cero’ con Melendi aparece en el 39, ‘Me llama’ sube al 40, ‘Lo siento’ sube del 70 al 68, ‘Prisma’ entra en el puesto 72, ‘Te echo de menos’ reentra al 82 y ‘Me mata’ entra al 87.
Pero la entrada más fuerte realmente es para ‘Aventura’ de Lunay, Ozuna y Anuel AA en el puesto 9. Muy lejos quedan el puesto 70 de ‘Whine Up’ de Nicky Jam y Anuel AA, el puesto 71 de ‘Look at Her Now’ de Selena Gomez y el modesto puesto 88 de ‘Orphans’ de Coldplay. Modesto sobre todo porque las radios la han acogido desde la primera semana con los brazos abiertos y ya está en el 21 de lo más radiado.
Casi un cuarto de las 100 posiciones en la lista española de ventas son entradas, anunciando la llegada del Black Friday y la Navidad, los momentos de mayor consumo del año. El Barrio es el nuevo número 1 de ventas en España con ‘El danzar de las mariposas’, que además logra certificar como disco de oro directamente por la distribución de 20.000 copias, y situar en el 6º puesto de la competitiva tabla de «streaming álbumes».
En el puesto 2 de ventas encontramos a Beret con ‘Prisma’, si bien gana en streaming, situándose en el número 1 de “streaming álbumes”: el de Beret ha sido el disco más oído de la semana en el país gracias al éxito de baladones como ‘Lo siento’ u ‘Ojalá’. El Barrio y Beret dejan de una manera o de otra sin número 1 a Alba Reche, que llega al puesto 3 de ventas con ‘Quimera’ y en el número 2 de streaming.
¿Quién ha conseguido aparte de estos 3 artistas entrar tanto en la lista de ventas como la de streaming? Son 3 artistas muy diferentes entre sí: India Martínez es número 4 en ventas con ‘Palmeras’ y número 25 de streaming. Por su parte, Coque Malla es número 6 en ventas con ‘¿Revolución?’ y número 48 de streaming; y finalmente sorprende la regularidad de Cigarettes After Sex con ‘Cry’, llegando al puesto número 26 y a su vez al número 47 de streaming en España.
Dos entradas muy llamativas en la tabla de streaming son la de Kanye West, número 3 directo con el polémico ‘Jesus Is King’, que es el flamante nuevo número 1 del Billboard 200; e inesperadamente Rex Orange County con ‘Pony’ en el puesto 86. Lunay llega al puesto número 9 con ‘Épico’. En cuanto a ventas, como siempre aparecen varios discos interesantes como los de Van Morrison, número 7 con ‘Three Chords & The Truth’; Bruce Springsteen, número 10 con ‘Western Stars – Songs from the Film’; Neil Young with Crazy Horse, en el puesto 15 con ‘Colorado’; Rick Astley en el número 25 con ‘The Best of Me’; Ringo Starr en el 39 con ‘What’s My Name’; Editors en el 44 con ‘Black Gold’; Swans en el 70 con ‘Leaving Meaning’; y Stereophonics en el 97 con ‘Kind’, muy lejos eso sí de su top 1 en Reino Unido.
El resto de entradas en ventas son Airbourne, número 23 con ‘Boneshaker’; The Kinks en el 31 con ‘Arthur or Decline and Fall of the British Empire’; James Blunt con ‘Once Upon a Mind’ en el 34; Ars Amandi con ‘En tierra de castillos’ en el 38; Nunatak en el 59 con ‘Nunatak y Las Flores Salvajes’; Dani Flaco en el 61 con ‘Al alimón’; Leprous en el 62 con ‘Pitfalls’; Martirio y Chano Domínguez en el 63 con ‘A bola de nieve’; Desert Sessions en el 77 con ‘Vol. 11 & 12’; Steve Hackett con ‘Genesis Revisited Band’ en el 78; y Guadi Galego con ‘Immersion’ en el 94.
«Los dolores por ser puro de corazón». El bonito y arriesgado (por extenso) nombre que llevó allá por 2007 –el nacimiento de The Pains of Being Pure at Heart coincide casi con el de esta web, y por eso también les tenemos un cariño especial– a Kip Berman y sus amigos Alex Nadius, Peggy Wang y Kurt Feldman (en su formación más célebre) a convertirse en casi-estrellas del indie cobra sentido en ellos incluso en su despedida: la certeza de que las canciones que escribe ahora poco tienen que ver con lo que fue y significó el grupo en su origen ha llevado al músico de Philadelphia a dar por cerrada la carrera de este grupo, publicando desde ahora bajo el nombre de The Natvral. Más honesto no se puede ser.
Esta decisión, la de no arrastrar a los seguidores del grupo hacia unas nuevas composiciones que muy probablemente no sean lo que esperan, tiene tanto de suicidio comercial para su nuevo proyecto (dadas las circunstancias de la industria, no parece probable que tanta gente se aproxime espontáneamente a su nuevo proyecto) como del romanticismo que The Pains of Being Pure at Heart ha envuelto al grupo nacido en Nueva York en su década larga de existencia.
Tanto la esencia de su sonido –abiertamente inspirado por grupos del denominado sonido C-86 como The Field Mice o The Pastels, escorándose luego hacia el shoegaze de My Bloody Valentine y, finalmente, hacia The Smiths, Aztec Camera y Prefab Sprout– como sus letras irradiaban pasión. Pasión por la energía incontenible de la adolescencia y la juventud y pasión por las melodías atemporales y bien hechas, de esas que se instalan en uno por siempre.
Por eso creemos imprescindible rendir homenaje al proyecto de Kip Berman repasando 10 canciones cruciales contenidas en sus cuatro álbumes de canciones originales y diversos EPs y singles. A veces coinciden con las favoritas de su público en cada etapa, pero no necesariamente: su vasto talento compositivo ha mantenido la cara en su evolución del noisepop furibundo a la elegancia y madurez de sus últimos años.
This Love Is Fucking Right!
En 2007 y al calor de Myspace, The Pains autoeditaban su EP debut homónimo, que se cerraba con la canción que dio nombre al grupo y se abría con este pelotazo. Ambas adolecían de una grabación totalmente amateur, pero brillaban sobremanera en el conjunto. La grabación (algo más) profesional de su primer disco para Slumberland, histórico sello indie fundado en los 80 en Washington D.C., permitió sacar algo más de brillo a ambas. ‘TPOBPAH’ acabó como cara B del 7″ de ‘Everything With You’, pero ‘This Love Is Fucking Right!’ sí acabó ocupando un lugar privilegiado en el tracklist de su debut largo. La energía de sus guitarras, el ímpetu de su base rítmica y su melodía candorosa y redonda hacen de ella la primera gran canción de la banda, sin reparos. Ni siquiera por una letra que, como Berman aclaró, no glorifica el incesto: el «hermana» es solo una manera de dirigirse a una amiga que se convierte en algo más.
Everything With You
El primer single de su debut en Slumberland editado en 2009 ya dejaba muy clarito que TPOBPAH no estaban en boca de muchos por casualidad. El candor del indie pop británico que nació dos décadas antes estaba muy presente en esta canción que presumía de un fantástico equilibrio de sus elementos: el feedback de unas guitarras rabiosas, el órgano de Peggy, la contundencia de bajo y batería y la preciosa línea vocal de Kip con perfectos contrapuntos de Wang remitían tanto a The Smiths como a la perfección de unos Teenage Fanclub. En ese estado de gracia, todo encaja en este tema como si de un puzzle perfecto se tratara: el puente instrumental previo al memorable solo de guitarra (esa suerte musical casi en desuso), que da paso a un revitalizado último estribillo y su final pirotécnico. Una maravilla.
Young Adult Friction
El texto de la canción anterior podría servir, prácticamente palabra por palabra, para describir esta otra cima del primer disco de The Pains. Incluido lo del puente instrumental… solo que en este caso el solo es de bajo y nos conduce a una coda maravillosa –esa catarsis de «don’t check me out»s– que conecta con unos precedentes poco evidentes: Belle and Sebastian. Tras este pelotazo –que fue uno de los más pinchados en las por entonces mucho más frecuentes sesiones de DJ que hacíamos aquí y allí los redactores de JENESAISPOP–, hay una letra que le va como anillo al dedo sobre sexo iniciático en los pasillos de una biblioteca universitaria. Encantador es poco decir.
Higher Than The Stars
Sin dejar apagarse los rescoldos de su alabado debut –nuestra web no fue ni mucho menos la única en caer rendida ante él–, el grupo reunió cuatro composiciones inéditas y sendos remixes –entre ellos, uno de Saint Etienne– en un nuevo EP titulado ‘Higher Than The Stars‘ que, pese a la concesión bailable, poco tenía que ver con ‘Screamadelica’. Su tema principal, pese a quedar fuera de sus dos primeros discos, suponía otra muestra del buen hacer melódico del grupo pero evolucionando hacia un sonido en el que la electrónica parecía cobrar peso, con los teclados de Wang erigidos en grandes protagonistas –de hecho, su gancho más claro es un riff de sintetizador, al más puro estilo The Cure–, como anticipo de una dirección que cobraría más peso en su segundo álbum…
Belong
… un ‘Belong’ que llegaba en 2011, con flamante producción de Flood y mezcla de Alan Moulder, un tándem de auténtico lujo con un currículum para caerse de culo (U2, Nick Cave & The Bad Seeds, My Bloody Valentine, New Order, largo etcétera) que había de afinar el sonido de The Pains y proyectarles hacia audiencias más amplias. Y lo hicieron magníficamente en temas como ‘The Body‘, ‘Even In Dreams’ o el que bautizaba el álbum, en el que, sin descuidar la imaginación melódica de Berman, multiplicaba la potencia de su sonido con unas guitarras y baterías con efectos digitales que recordaban al magma rockero de uno de los referentes cruciales de TPOBPAH: los Smashing Pumpkins de los 90, a los que homenajeaban con cierta coña en su vídeo oficial. Como dijimos en su momento, esta canción contenía la promesa de llevarles en volandas a llenar, si no estadios, sí grandes salas y escenarios de festivales. Una promesa que nunca cumplieron/cumplimos.
Heart In Your Heartbreak
Y quizá la clave de que aquella subida de escalafón no se cumpliera fue su modestia, su resistencia a abandonar las esencias de su concepto inicial como grupo. Muestra de ello eran muchos otros cortes contenidos en ‘Belong‘, como ‘My Terrible Friend’ o este ‘Heart In Your Heartbreak’ que, extraído como single, abría una ventana al romanticismo adolescente que configuraba el germen del grupo, solo que sonando magníficamente. Y con uno de sus estribillos más icónicos, ese «she was the heart in your heartbreak / she was the miss in your mistake» que roza el patetismo… y que ellos supieron suplir con sentido del humor, como atestigua un vídeo oficial en el que Kip, con barba, podría haber representado a Pablo Iglesias comandando un grupo emo.
Eurydice
Tras años girando –y con España convertida en feudo propio para el grupo neoyorquino–, la proyección maximalista de su segundo disco pareció frustrarse. Posiblemente las aspiraciones comerciales de Slumberland, que había hecho una inversión considerable para ‘Belong’, no quedaran colmadas, y tampoco parecieron quedar muy satisfechos los propios miembros del grupo, que fueron abandonando el proyecto –de manera pública Kurt Feldman se centró en su proyecto tecnopop Ice Choir– hasta dejar a Kip más solo que la una. Este no se rindió, montó una nueva banda –con Christoph y Anton Hochheim, de Ablebody y The Depreciation Guild, Jacob Sloan y, de manera más prominente, Jen Goma de A Sunny Day In Glasgow– y se replegó en el espíritu indie original del grupo para su tercer disco, ‘Days of Abandon‘ (2014). Un disco notable que, en general, renunciaba al lado iracundo y ruidoso de sus primeros pasos, y a cambio presumía de una mayor madurez, elegancia y contención. En todo caso, su primer avance ‘Eurydice’ –que se valía de la mitología griega para evocar a un amor recurrente pero imposible– no decepcionaría a los seguidores de The Pains desde sus inicios.
Kelly
Aquel primer single –sobre todo en su parte final– daba ya cuenta de hasta qué punto fue un revulsivo la presencia de Jen Goma en esa última etapa, presidida –salvo excepciones como ‘Until The Sun Explodes‘– por una calma y una contención notables, que habían hecho evolucionar a Kip Berman hacia espacios propios de Paddy McAloon o Roddy Frame. O de Johnny Marr: las guitarras de ‘Kelly’ eran un saqueo manifiesto a las de ‘This Charming Man’. Pero eso poco importa cuando se usan para dar forma a una composición memorable que, como apuntaba, está espléndidamente protagonizada por la voz de la cantante de A Sunny Day In Glasgow. Una canción preciosa, enfatizada por una producción atemporal de Andy Savours (Patrick Wolf, PJ Harvey, Goldfrapp) y Danny Taylor, que vislumbra a una amiga para siempre en esa Kelly, a pesar de toda la amargura (y la cocaína) que empaña sus ojos negros.
Anymore
Con su estrella definitivamente más apagada, ‘Days of Abandon’ supuso un paso fugaz por el sello británico Fierce Panda. Forzado a la autoedición, ‘The Echo of Pleasure‘ (2017) pasó bastante más desapercibido que cualquiera de los anteriores álbumes de The Pains of Being Pure at Heart. Una circunstancia injusta porque, su tránsito de regreso al punto ruidoso de sus inicios –con Jess Krichelle Rojas sustituyendo a Goma y Brian Alvarez a Anton Hochheim en la batería– estaba más que logrado, gracias, de nuevo, a las canciones. Como por ejemplo esta ‘Anymore’ que, con preponderancia especial de las guitarras, recuperaba el espíritu shoegazer e indierock de sus primeros trabajos, en sintonía con una línea melódica estupenda que, al estilo de aquella ‘Higher Than The Stars’, echaba el lazo gracias a un simple coro.
So True
En todo caso, tampoco se puede decir que Berman –como también acaba de demostrar con la decisión de dar por agotados a The Pains– tuviera en mente la fórmula fácil de la nostalgia y el guiño a sus fans de siempre en el que quedará como su último trabajo de temas propios –hace unos meses publicaba su propia versión de ‘Full Moon Fever’ de Tom Petty and The Heartbreakers al completo–. Fue, más bien, consecuencia de su evolución hacia un pop más rico y diverso, como atestigua la tecnopop ‘When I Dance With You‘ o una ‘So True’ estupenda y memorable que, en voz de Rojas, prácticamente parece venir firmada por otro grupo. Pero reconocemos en ella la energía y vibración pop que Kip Berman supo insuflar con sus composiciones a The Pains of Being Pure at Heart, esa vocación de plasmar en ellas la plenitud de la juventud. Superada esa fase vital en sus propias carnes, la inducción al coma del proyecto se antoja como la decisión más inteligente.
Best Coast, el dúo de surf-pop de Los Ángeles formado por Bethany Cosentino y Bobb Bruno que en 2010 publicara uno de los mejores discos de aquel verano, un ‘Crazy for You‘ que no ha perdido un ápice de su frescura ni de su capacidad para irradiar toda la luz de California; vuelve después de casi cinco años. Sí, ya ha pasado cerca de un lustro desde el lanzamiento de ‘California Nights‘, el último álbum de Best Coast hasta la fecha, en la primavera de 2015.
Y el grupo no vuelve sonando a lo de siempre. El primer adelanto de ‘Always Tomorrow’, el disco que publicará a principios de 2020 según Brooklyn Vegan (se desconoce la fecha exacta por el momento), ya no contiene esas guitarras sucias propias del rock universitario de los 90 que ha solido caracterizar al dúo, sino que es mucho más amable y popera. De hecho, es un medio tiempo tan «radio-friendly» -al menos por sonido- como lo podría haber sido en los 80 algún single en el estilo de Fleetwood Mac o The Bangles.
El vídeo de ‘For the First Time’ muestra a Bethany y a Bobb haciendo el bobo en varios lugares como una habitación vacía, un centro comercial o un karaoke, y sirve también para anunciar que el grupo emprenderá una gira por Estados Unidos con Mannequin Pussy a partir de febrero de 2020.
M.I.A. ha anunciado que esta misma tarde actuará delante del edificio del Ministerio de Interior de Reino Unido para protestar contra la extradición a Estados Unidos del informático australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks y que actualmente se encuentra encarcelado en una prisión de Bermarsh, en Londres por violar en 2012 su libertad condicional.
En respuesta a un fan en Twitter que le preguntaba si este evento será musical y si ella actuará, M.I.A. ha contestado afirmativamente: «sí, ¿vienes?» En otro tuit, la autora de ‘Paper Planes’ ha dejado el siguiente mensaje, bastante críptico: «érase una vez un hombre con barbas… Antes de que hubiera hombres con barba había otra persona que ahora mismo no recuerdo. Ahora son los rusos. Después podemos ser tú o yo. Estoy aquí por lo que sea que dé luz a la verdad. Porque Jesús me ama. Amén». La autora de ‘AIM‘ comparte cartel en este evento con el rapero británico-iraquí Lowkey.
M.I.A. y Julian Assange son amigos desde hace años. De hecho, la rapera visitaba al «hacker» en su prisión a finales del mes de octubre, donde ya anunciaba ante las cámaras de la prensa británica que este evento tendría lugar el 5 de noviembre. Según The Guardian, el proceso de extradición de Assange a Estados Unidos, ante cuya justicia deberá responder por los delitos de abusos sexuales y de filtración de secretos gubernamentales a los que se enfrenta, comienza el próximo 25 de febrero.
Sidecars son la nueva confirmación del cartel de SanSan, que tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de abril en el recinto de festivales de Benicàssim (Castellón). Será un concierto especial, pues será un show único para ellos en los festivales de 2020. Según la nota de prensa, «el último programado antes de la grabación de su nuevo disco que verá la luz a finales de 2020». Además, en SanSan presentarán, de manera exclusiva en directo, el primer single de este próximo trabajo discográfico.
Tras tener a Leiva como primer confirmado para 2020, el SanSan ha confirmado nombres tan potentes en su cartel como La Casa Azul, Dorian, Miss Caffeina, Zahara, Carolina Durante, La Bien Querida, Los Punsetes, Delaporte, Novedades Carminha, Mucho, Nerabe, Badlands, Blanco Palamera, Las Chillers, The Crap Apples, Varry Brava, Loco Playa, Cala Vento, Mujeres, Rusos Blancos, Glitch Gyal, Xoel López, Rayden, Mr.Kilombo, Zea Mays, Lígula y Betacam.
En los próximos meses habrá más confirmaciones, pues se esperan más de 50 artistas entre el recinto de festivales y las actividades que habrá distribuidas por Benicàssim.
Las entradas del festival ya están disponibles en los puntos oficiales. Los abonos tienen un precio de 45 euros. Hay a la venta 100 abonos VIP de 70 euros y 50 abonos GOLD a 90 euros.
Sin embargo, la cantante no está exactamente desaparecida, y su voz ha podido escucharse recientemente en dos series. La noticia en este caso es que Apple ha versionado ‘The Whole of the Moon’, el mayor éxito de los Waterboys, para los créditos finales de la serie de Showtime ‘The Affair’. Su interpretación es particularmente desgarrada, y por tanto tiene poco que ver con la otra canción que le hemos escuchado en las últimas semanas. Se trata de una cancioncilla de 34 segundos llamada ‘Pig Trouble in Little Tina’ que ha sonado en los créditos finales de la serie animada de FOX ‘Bob’s Burgers’. El episodio en el que ha sonado esta pieza mostraba a uno de los personajes disfrazado de «Fiona Applesauce».
¿Significan estas dos noticias musicales sobre Fiona Apple que su nueva música está más cerca de lo que pensamos? ¿Puede Apple estar planeando lanzar algo antes de que acabe el año? Es un misterio. De momento, lo único seguro es que su nuevo disco está terminado o casi. Mientras, la autora de ‘Criminal’ se ha hecho amiga del rapero Lil Nas X después de descubrir que este le había sampleado en una canción vieja y es posible que el mundo conozca una colaboración entre ambos en algún momento.
Lana del Rey se mantiene en el primer puesto de lo más votado de JNSP con ‘The Greatest’ mientras Rosalía ocupa el resto del podio con 2 canciones antiguas. Las dos entradas más fuertes las protagoniza Selena Gomez con sus dos singles recientes, destacando la balada ‘Lose You to Love Me’ en el top 12. En la segunda mitad de la tabla encontramos ‘Alocao’ y en posiciones más modestas temas de Tame Impala, Caroline Polachek y Soleá Morente. Podéis escuchar nuestra última lista de novedades y votar por vuestras canciones favoritas, aquí.
Mallorca Live ha desvelado los primeros nombres de su edición de 2020, que tendrá lugar los días 15 y 16 de mayo en la localidad de Calvià. Destacan en este caso las confirmaciones de Michael Kiwanuka, que acaba de publicar su tercer disco; Miles Kane, Kate Tempest, autora de uno de los grandes discos de 2019; y Temples, así como las de grandes nombres del rap y el pop-rock nacional como Kase.O, León Benavente y Carolina Durante.
Además de estos nombres, se suman a la programación de Mallorca Live dOP Live, OR:LA, Akkan, Alizzz, Mateo Kiingman, Guitarricadelafuente, Delaossa & J Moods, Tu otra bonita, Baywaves, Titi Calor, Y La Bamba, Alberto & Garcia, Parquesvr, Go Cactus y Trigga. El festival indica: «Si ya has venido, repetirás. Si es tu primera vez, prepárate para el mejor festival de la historia de la isla».
Al margen de la programación principal, os recordamos que hay confirmados una serie de conciertos llamada Mallorca Live Nights que se celebrarán en el recinto de Es Gremi entre diciembre de 2019 y principios de 2020. Viva Suecia actuarán el 14 de diciembre, Second el 25 de enero, Fuel Fandango el 8 de febrero y Novedades Carminha el 7 de marzo. Las entradas para ambos eventos están disponibles en la web del festival.
Si ya has venido, repetirás. Si es tu primera vez, prepárate para el mejor festival de la historia de la isla 💙 _ Si has vingut, repetiràs. Si és la teva primera vegada, prepara't pel millor festival de la història de l'illa 💙
Lo nuevo de la última gran ganadora del Grammy a Álbum del Año no será exactamente un álbum de estudio, ni tampoco un álbum navideño. Kacey Musgraves ha hecho un Especial Navideño televisivo para Amazon Prime llamado ‘The Kacey Musgraves Christmas Show’ y para él ha podido reclutar a una serie de artistas de primera fila que suponemos que ya han grabado su parte.
Los artistas que han contribuido con sus voces son Lana Del Rey, Troye Sivan, Zooey Deschanel, Camila Cabello, Leon Bridges o en primera instancia, el televisivo James Corden. Se va a publicar un disco, pero como podéis ver bajo estas líneas, no será una banda sonora de las que oír de seguido, sino más bien el tipo de banda sonora que incluye diálogos. Veremos cómo funciona en su conjunto. De momento, podemos hacer conjeturas sobre cómo sonará cada canción con la secuencia del álbum y también disfrutar de su tráiler. La inspiración ha sido nada menos que Wes Anderson.
The Kacey Musgraves Christmas Show:
01 Let It Snow [ft. James Corden]
02 Countdown — Dialogue
03 Have Yourself a Merry Little Christmas
04 Getting Ready — Dialogue
05 Present Without a Bow [ft. Leon Bridges]
06 Making a List — Dialogue
07 Rockin’ Around the Christmas Tree [ft. Camila Cabello]
08 (Not So) Silent Night [ft. Fred Armisen]
09 Christmas Makes Me Cry
10 Amp It Up, Dan — Dialogue
11 Christmas Fail — Dialogue
12 Mele Kalikimaka [ft. Zooey Deschanel]
13 Cookies — Dialogue
14 Glittery [ft. Troye Sivan]
15 I’ll Be Home Intro — Dialogue
16 I’ll Be Home For Christmas [ft. Lana Del Rey]
17 NANA! — Dialogue
18 Ribbons and Bows [ft. the Radio City Rockettes]
FKA twigs se ha revelado como una de las artistas más importantes de la vanguardia del último lustro. Su esperado nuevo álbum, llamado ‘MAGDALENE’, ya había dado a conocer varias de sus pistas: la preciosa ‘cellophane’, que cerrará la secuencia; la abstracta ‘Home With You’ y ‘holy terrain’, para quienes necesiten escuchar a Future en una producción de esta artista.
El cuarto adelanto del álbum de 9 canciones, que os recordamos que saldrá a la venta el próximo viernes, es uno de los más accesibles. Aunque solo sea porque “would you make a, make a, make a wish on my love?” es aquí un buen estribillo repetido hasta la saciedad.
‘sad day’ comienza como una bonita canción de Kate Bush que después va incorporando una tormenta de electrónica al modo de la Björk de mediados de los años 90. Por su parte, la letra plantea una interesante combinación entre tristeza (ese título) y sexualidad (“prueba mi fruta / haz el amor a todo lo que ves”). Sin embargo, su destinatario parece haberse ido, huyendo del pequeño paréntesis de optimismo que supone el cambio de “sad day” por “fine day” de la parte central del texto. “You’re running and I tried to make it work before”, dice en su puente más turbio, que incorpora unos estupendos coros casi religiosos. Otra sofisticadísima producción que añadir a su discografía, y una de sus composiciones más humildes.
La revolución de Coque Malla viene entre interrogaciones. No es fruto del cabreo con la falta de acuerdo de nuestro fragmentado Congreso, no es un disco que nos haga lanzarnos a las calles contra el cambio climático. El artista está indicando en las entrevistas que la «revolución es imposible», si bien sí hay «parcelas donde ejercer esa soberanía», por lo que su idea ha sido plantear la cuestión comenzando este álbum con su tema titular, ‘¿Revolución?’, y después ir ofreciendo respuestas más optimistas o más pesimistas.
‘Sólo queda música’, uno de los temas más rockeros y uptempo, también muy entregado a los sintetizadores, forma parte del primer grupo, como tema de melodía y producción vibrantes, uno de los muchos que a lo largo de la historia nos han hablado propiamente de la música como refugio para los males del mundo. Encerrando más interpretaciones encontramos poco después la agridulce ‘América’, con vocación de musical y de banda sonora. Coque Malla se ha inspirado aquí en ‘Seven Seconds’, una serie que trata sobre un policía que atropella a un chico negro, para cuestionar el sueño americano, con pasajes que suenan maravillosos, hollywoodienses, pero también otros muy sombríos, que cuestionan la existencia de dicho sueño.
El fondo musical deambula entre la sencillez y la ambición, con momentos en la propia ‘¿Revolución?’ que suenan grabados prácticamente en directo, y otros que parecen muy ideados y trabajados, como esos vientos que emergen al final de ‘Mantras en la oscuridad’. El artista indica que se ha inspirado abiertamente en nada menos que ‘Random Access Memories’ de Daft Punk y ‘A Moon Shaped Pool’ de Radiohead. Del primero le fascinaba el modo en que entiende la música disco desde la electrónica y su influencia se nota especialmente en el colorido single ‘Un lazo rojo, un agujero’, de majestuosas cuerdas que sí que resultan muy disco (también aparece Kase.O haciendo un rap). Y el segundo lo ha entendido como un repaso a la historia de la música, lo cual quizá explica por qué ‘¿Revolución?’ es un álbum tanto rockero, como orquestado, como electrónico.
La propuesta de Coque nunca es tan aventurera como sus referentes, pero sí se anota pequeños tantos. Uno de ellos es cómo los campos semánticos de la revolución se incorporan a las canciones de amor. Aunque Coque Malla no es un letrista tan rico ni imaginativo como su compañera de reparto en ‘Todo es mentira’ Christina Rosenvinge, ha hecho aquí un gran trabajo proponiendo «vamos a comernos el mundo» en ‘Extraterrestre’, un tema que recuerda a los Strokes más sintéticos; o hablando de «romper las barreras» en ‘Polvo cósmico’, una canción que incluye un texto de su colega la música y poeta Laura Gómez Palma, en el que recita el gran Jaime Urrutia, a quien Coque dedicaba unas bonitas palabras este año.
Y es que si la primera parte del disco parece la más relevante respecto a su concepto, la cara B es la «bonita», con canciones tan hermosas que parecen todas la composición de cierre del álbum: ‘Un ángel caído’, un tema evocador sobre lo intangible, que podría haber sido un gran dúo con Zahara, quizá porque recuerda un poquito a Maga; ‘Mantras en la oscuridad’, con su falso final y la incorporación de coros femeninos y saxo; ‘El árbol’, de nuevo con majestuosos coristas invitados; ‘Polvo cósmico’ con su ritmo trotón y su emocionante y citada colaboración; o la que realmente es la canción final, la balada ‘Gran viaje a ninguna parte’. Es una pena que casi todas las canciones más escuchadas de Coque Malla sean diferentes versiones de ‘No puedo vivir sin ti’, porque está mostrando ser capaz de mucho más.
Calificación: 7/10 Lo mejor: ‘Un ángel caído’, ‘América’, ‘Polvo cósmico’, ‘Un lazo rojo, un agujero’ Te gustará si te gusta: Iván Ferreiro, Zahara, Ariel Rot, Julián Maeso Escúchalo:Spotify
Kokoshca nos sorprenden hoy lanzando dos nuevas canciones, que ellos definen como «caras B» y que han sido grabadas durante una gira por Argentina como epílogo a su último trabajo, el recomendable ‘El mal‘ (2018).
El primero de estos dos inéditos es su propia canción de cumpleaños, como no esconde en absoluto su título ‘Cumpleaños feliz’. Se trata de un agitado corte rock con espíritu punk, en el que Amaia Tirapu, al desgranar «unos cuantos consejos para que todo te vaya mejor», canta en realidad a la amistad (precioso eso de «para nosotros la vida sin ti / es como una tripa vacía antes de dormir / es quedarse sin brazos datos al irte a escribir»).
El otro tema estrenado este lunes es algo más sorprendente en la carrera de un grupo que ya nos tiene acostumbrado a tocar palos muy distintos en su carrera. Se titula ‘Amor adolescente’, un corte que cuenta con la voz invitada de Ani del grupo argentino Las Ligas Menores, con el que han compartido escenario tanto en España como en América Latina. Y de hecho, ambas canciones se registraron en Buenos Aires. En esta, con cierta épica space-rock y una caja de ritmos al más puro estilo de los Jesus And Mary Chain de los últimos 80, un bajo sintetizado nos introduce hacia el espíritu bailable de la canción, estallando en su recta final. Se ha presentado además con un vídeo oficial que refleja en morbosas imágenes esa idea de amor y sexo en un estado de feliz inmadurez, que planea en su letra y resume su título.
The Pains of Being Pure at Heart ha anunciado su fin. Ha sido su miembro fundador, Kip Berman, el único original que quedaba, quien ha compartido la noticia en Instagram, indicando que, a partir de este momento, se concentrará en su proyecto actual The Natvral, a través del que acaba de completar un álbum que verá la luz próximamente. De hecho, desde hace días puede escucharse su versión de ‘You Looked Like A Portrait’ de Dear Nora.
Berman escribe: «Pains fue un momento importante en mi vida. Empecé el grupo cuando me mudé a Nueva York y terminé nuestro último disco, ‘The Echo of Pleasure‘, poco después de que naciera mi hija y nos mudáramos a Princeton. Desde este momento, no me he sentido de la misma manera, y la música que estaba creando tampoco ha sido la misma. Pero esto es bueno tanto para mi corazón como para mi música». En el texto, Berman alude a los cambios de formación de The Pains of Being Pure at Heart, apuntando que «toda persona con la que he colaborado ha sido «la banda real», pero que actualmente «esa cosa extraña que nos inspiraba a crear lo que éramos capaces de crear ha desaparecido».
Con la disolución de The Pains of Being Pure at Heart se va uno de los nombres de grupo más bonitos que ha conocido el pop reciente, pero también un proyecto que ha sabido como pocos renovar el shoegaze y el noise pop gracias a sus indelebles canciones, muy queridas en España, por cierto, donde el grupo tocaba constantemente. ‘Young Adult Friction’, ‘Everything With You’, ‘Come Saturday’, ‘Heart in Your Hearbreak’, ‘Laid’ o ‘When I Dance with You’ son algunas de las más recordadas. El debut de «The Pains» de 2009 fue el 8º mejor álbum de aquel año para JENESAISPOP, y el grupo mantuvo el interés del público con los posteriores ‘Belong‘ (2011), ‘Days of Abandon‘ (2014) y ‘The Echo of Pleasure‘ (2017). Berman era ya el único miembro de «The Pains» en este último álbum y su trabajo más reciente, publicado este mismo año, es una revisión íntegra de ‘Full Moon Fever’ de Tom Petty.
Anoche vimos a Rosalía recoger el premio a la mejor colaboración en los Premios MTV Europe por ‘Con altura’. No estaba por allí J Balvin, pero sí El Guincho, que subió con ella y pudo decir unas palabras de agradecimiento también, pues el galardón a «mejor colaboración» pertenece a los tres. A estas alturas está muy claro que Rosalía es, después de la acogida de la crítica internacional de ‘El mal querer’, su participación en festivales anglosajones de primera línea, y de los números que han hecho ‘Con altura’ y ‘Yo x ti, tú x mí’; la artista más importante de nuestro país a todos los niveles. Todo el reconocimiento que reciba Rosalía en este momento es poco, y el mérito es solamente suyo por escribir sus canciones, haber cantado desde pequeña, haber estudiado el flamenco desde adolescente, haberse interesado igualmente por el R&B americano y el neo-soul británico de James Blake, haber cerrado conceptos con videoclips y puestas en escena, y el largo etcétera al que hemos asistido durante el último año y medio. Pero también hay que celebrar la resurrección que ha supuesto para El Guincho este trabajo en un momento de popularidad algo bajo en su carrera.
El Guincho, que también llegaba a colaborar con Björk en ‘Biophilia’, ha ejercido de co-productor de Rosalía en todo lo que ha tocado desde ‘Los Ángeles’, álbum que produjo Raúl «Refree». Y eso incluye tanto las canciones aflamencadas de ‘El mal querer’ como también las más reggaetón que han salido después e incluso la rumbita en catalán ‘Milionària‘. El artista canario afincado en Barcelona se había dado a conocer con un disco que también alternaba folclore con modernidad como fue el estupendo, veraniego y colorido ‘Alegranza’; dio un paso más con el ‘Pop negro’ de ‘Bombay’ -por mucho, su tema más popular- y, en aquellos tiempos, gracias a las reseñas de medios internacionales como Pitchfork, pudo realizar giras por todo el mundo, como ahora Rosalía, si bien en escenarios más modestos. En 2010 sobre su pequeño éxito internacional, nos contaba que le gustaría que se dejara de ver como una rareza: «Hay muchos pibes que están cada día delante del ordenador, buscando sonidos nuevos, algunos de ellos tienen pequeños sellos, montan fiestas o trabajan para discográficas más grandes y se dio que a uno de ellos le gustó lo que estaba haciendo. Música pop en español. El pop le gusta a mucha gente y el español se habla en muchos sitios. Me gustaría que se dejara de ver como un milagro extraño». Seguramente en aquel momento ni por asomo imaginaba que co-escribiría una canción y aparecería en su respectivo vídeo, con más de 1.000 millones de visualizaciones.
Pero El Guincho también tenía la ambición de cerrar obras conceptuales y audiovisuales. Su último largo hasta ahora, ‘HiperAsia‘, fue un disco arisco e incomprendido, avanzado y futurista, que se llegó a acompañar de una película en la que él era el protagonista y que se proyectó en Madrid para la prensa. Casi tan ambiciosa como un escenario de Kanye West, la obra se comercializó a modo de disco-pulsera con un merchandising creado ad hoc (sobre todo sudaderas), pero faltó sin duda algo de conexión con el público… que lo que hizo a ojos de Spotify fue básicamente seguir consumiendo ‘Pop negro‘ y ‘Alegranza’, con la excepción de una colaboración con Mala Rodríguez, mucho antes de que esta tuviera una especie de beef con Rosalía. ‘Cómix’ fue el mayor éxito de aquel disco.
En aquella época, El Guincho era consciente de que ‘HiperAsia’ era un disco hiperraro. «No era una música destinada a vender tanto» era uno de los samples que escuchábamos en el álbum, aunque referido a su pasado. En otra de las letras bromeaba sobre su popularidad, dando voz a una crítica. En ‘Zona wi-fi’ oíamos a una voz robótica ironizar: «no sé cómo llegó tan lejos ese canario». «Soy de Las Palmas y fue con mi imaginario», respondía él mismo. Cuando le preguntábamos en una entrevista de 2016 por todo esto, respondía: «Hay una burla de la profesionalización de esta música tan… particular. Toda mi carrera se ha construido a partir del rechazo. Me cuesta más encajar un elogio que una mala palabra porque es como se edificó mi carrera». En El Periódico decía directamente que le gustaba «perder fans»: «Siempre lo digo: todo lo que ponga en peligro la percepción que tiene la gente sobre mi carrera, a mí personalmente me motiva. Me mola y me parece muy saludable perder fans. Si creas una vinculación muy estrecha con la gente que te sigue a largo plazo, acabas cediendo una parte muy importante de ti, de tu forma de componer y de tu forma de relacionarte con la música».
Sería muy interesante saber lo que piensa El Guincho a día de hoy, si se siente cómodo en el segundo plano que le deja Rosalía porque está cediendo «una parte» mucho más pequeña «de él»; porque de hecho no tiene que «encajar elogios» apenas por estar en ese segundo plano; o si tiene un álbum o single planeado propio en 2020, cuando se espera abiertamente el tercer disco de Rosalía. Por desgracia, no se está prodigando nada en entrevistas y los acercamientos a su vida y proyectos al margen de Rosalía parece inexistentes. ¿Cómo demonios sonará el próximo álbum de este artista? ¿Ha tenido acaso tiempo alguno de trabajar en él, teniendo en cuenta que siempre acompaña a Rosalía de gira? ¿Lograría arrastrar a parte del público de ‘Con altura’ a su propio terreno y a sus propios conciertos?
Selena Gomez ha logrado el primer single número 1 en Estados Unidos de su carrera con ‘Lose You to Love Me’ (en UK será top 3 lo más seguro). A la artista le ha costado 10 años conseguirlo (su primer single salió en 2009), si bien se quedó cerca en alguna ocasión: ‘Good for You’ y ‘Same Old Love’ fueron top 5 y ‘Hands to Myself’ top 7.
El recibimiento de ‘Lose You to Love Me’ en las plataformas de streaming ha sido brutal desde el primer día, y el tema está sumando 4 millones de escuchas diarias en Spotify, donde ya ha superado los 82 millones de streamings y es la canción más escuchada en la plataforma solo por detrás del fenómeno ‘Dance Monkey’. En poco más de una semana, los streamings generados por la canción son absolutamente estratosféricos, pues entre Youtube (110 millones) y Spotify se acerca a los 200 millones de reproducciones, que habrá superado si sumamos las escuchas de Apple Music.
Sin duda, la inclusión de ‘Lose You to Love Me’ en playlists clave de Spotify ha ayudado, pero a nadie parece importarle que esto sea un baladón a piano y no un rompepistas como el de Dua Lipa. Y aunque tampoco se puede hablar de «comeback», pues los singles más recientes de Gomez, como ‘Taki Taki’ o ‘Back to You’, también han arrasado, el número 1 seguramente tendrá un sabor especial para esta artista cuya vida personal tantos altibajos ha conocido en los últimos tiempos. Por cierto, ‘Look at Her Now’, el otro single nuevo de Gomez, ha entrado en el top 27.
Desde que One Direction anunciaran un descanso en 2015, el mundo ha conocido álbumes de Harry Styles, Zayn y Niall Horan y singles sueltos de Liam Payne y Louis Tomlinson. Es ahora cuando estos dos últimos están a punto de publicar sus debuts y lo gracioso del asunto es que todos ellos parecen haberse puesto de acuerdo para que sus discos salgan próximamente, y muy próximos en el tiempo: en un plazo de 4 meses a lo sumo, todos ellos menos Zayn habrán sacado sus discos. Se acerca nueva cosecha «directioner».
Liam Payne
El 6 de diciembre verá la luz el ¿esperado? debut de Liam Payne, titulado simplemente ‘LP1’. El pobre Payne ha ido como vaca sin cencerro en los años posteriores al anunciado descanso de One Direction, publicando singles tan dispares como ‘Strip that Down’ o ‘Familiar’ con J Balvin que denotaban una total ausencia de dirección artística. ¿Su última ocurrencia? Un villancico llamado casi como el de Mariah Carey… ¿buscará rascar algún streaming a costa de la autora de ‘Caution‘?
Harry Styles
El ex One Direction que más repercusión ha alcanzado fuera de su banda original acaba de anunciar que su próximo disco, ‘Fine Line’, sale el 13 de diciembre. Su portada con visión de ojo de pez, obra de Tim Walker, bien podría calificarse de portadón. El single de adelanto ha sido ‘Lights Up‘, que se mantiene dentro del top 20 de singles en Reino Unido, aunque no parece que vaya a repetir los números de ‘Sign of the Times’.
Niall Horan
El cantautor irlandés acaba de presentar su nuevo single, ‘Nice to Meet Ya’, en la última gala de los MTV Europe Music Awards celebrada en Sevilla. Es el primer avance oficial de su segundo disco, para la que aún no se ha dado a conocer fecha de lanzamiento, pero que se espera para principios de 2020. Según Horan, nos saldría más tarde de «enero, febrero o marzo». Su debut, ‘Flicker’, salió en 2017, produciendo varios singles de éxito como ‘Slow Hands’.
Louis Tomlinson
Después de arrasar con un single con Bebe Rexha que parecía más de Bebe Rexha que de él y con otro con Steve Aoki, Louis Tomlinson publicará su debut ‘Walls’ el próximo 31 de enero. Del mismo se conocen ya tres adelantos, el britpopero ‘Kill My Mind’, el más formulaico ‘We Made It’ y el baladón ‘Two of Us’.
Zayn
El intérprete de ‘Dusk Till Dawn’ siempre ha ido más a su bola y no planea publicar disco alguno cuando ‘Icarus Falls‘ salió a finales de 2018 con un total de 27 pistas. Al ritmo que suele ir sería prudente esperar su tercer disco para finales de 2020 o ya para 2021… Él, mientras, sigue triunfando con el remix de ‘Trampoline’ de SHAED y acaba de colaborar con Sabrina Claudio en ‘Rumors’.
Nueva edición de nuestra sección 10 fotos que no debiste perderte, dedicada a mostrar fotos y vídeos de nuestros artistas favoritos en las redes sociales que, si no lo hiciste ya, te gustará ver. Pero esta vez es especial, puesto que las redes se han inundado en los últimos días de artistas pop disfrazados para celebrar Halloween. Así que, tras un primer avance mostrado días atrás en el que veíamos a Halsey como Marilyn Manson o a Justin Timberlake como micrófono para su mujer Jessica Biel haciendo de él en ‘NSYNC (es menos complicado de lo que parece), hoy agrupamos las imágenes y vídeos más destacadas del reciente Halloween 2019.
Entre los más terroríficos, sin duda, se cuentan los disfraces de Ariana Grande y Janelle Monáe. La primera, caracterizada de sí misma pero evocando un episodio de la mítica serie ‘The Twilight Zone’. Una idea y ejecución absolutamente geniales. La segunda, por su parte, recurrió a convertirse en una muñeca decapitada sosteniendo su miembro amputado en las manos. En esta línea de disfraces clásicos, aunque con una producción mucho más modesta (pero muy cómica), Aluna Francis de AlunaGeorge optaba por una clásica momia… sólo que en estado de buena esperanza. Aunque quizá la que se lleva la palma es Camila Cabello, perfectamente caracterizada como La Catrina, la reina del Día de Muertos mexicano.
Sin embargo, la gran mayoría de estrellas optan por emular a personajes del cine. The Weekend, por ejemplo, se convierte en el Joker… pero en la imagen a la que dio vida Jack Nicholson para la versión de Batman de Tim Burton. Y, sin abandonar esta franquicia de cómics, Cardi B se resarció de la cutrez de su primer disfraz de enfermera sexy convirtiéndose en Poison Ivy… pero una que hace twerk, eso sí. Jessie Ware como Maléfica, Kelly Clarkson como el personaje de Bette Midler en ‘Las brujas de Eastwick’, Romy y Jamie xx de The xx como Morticia y Gómez Addams son otros de los nombres del pop que han tirado por esa línea.
También es una constante la de los artistas que se convierten en otros artistas. Tal es el caso de Normani, convertida esta vez en una icónica imagen de Cher en 1979, Lil Nas X siendo el Cam’Ron de furry rosa de ‘Killa’ –atención a Jay Z ataviado como Vincent Vega junto a él–, las HAIM jugando a ser Hanson o Charli XCX como ‘Madame X‘… CX, claro. Y, en el espacio de disfraces random, podemos ubicar a Shawn Mendes ataviado como «los 80» (WTF) o a Lady Gaga SIENDO un unicornio sexy (y paseándose así en un casino de Las Vegas). Aunque si hay un disfraz que desconcierta, ese es el de Drake en el papel de… su señor padre.
Este fin de semana ha trascendido la noticia de la muerte, a los 80 años de edad, de la cantante y actriz francesa Marie Laforêt. El fallecimiento se ha producido en Genolier, en Suiza, país en el que la artista nacida en la comuna francesa de Soulac-sur-Mer y después nacionalizada suiza residía desde hacía décadas.
Aunque Laforêt nunca fue tan conocida fuera de nuestras fronteras como una Françoise Hardy o una France Gall, la artista sí dejó su huella en la música y en el cine, llegando a vender, según La Vanguardia, cerca de 35 millones de discos. En cuanto a la gran pantalla, es especialmente icónico su papel protagonista en ‘A pleno sol’ de René Clement, estrenada en 1960. Después actuaría en ‘La chica de los ojos dorados’ y el título de esta película pasó a ser el apodo por el que sería conocida.
Laforêt, que se casó cinco veces, era conocida por unas canciones que se alejaban de los patrones sencillos de la época, en plena efervescencia yé-yé. Su música era más compleja y sofisticada y podía contener arreglos inspirados en el folclore sudamericano o del este europeo, como informa la Wikipedia francesa. Algunos de sus éxitos fueron ‘Les vendanges de l’amour’, ‘Viens, viens’, ‘Saint Tropez Blues’ o ‘Il a neigé sur Yesterday’, aunque su tema más escuchado en Spotify de largo es ‘Marie Douceur, Marie Colère’. Por otro lado, también fue popular su versión de ‘Blowin’ in the Wind’ de Bob Dylan. Gracias a su particular sonido, la artista pudo ser una influencia para artistas como Belle and Sebastian (‘Et si je t’aime’ aparecía en su recopilación de ‘Late Night Tales’); o en su etapa rockera, en La Femme o en la última Alizée.
En 1978, Laforêt abrió una galería de arte y a partir de entonces su trabajo musical se redujo prácticamente a cero. Tuvo que llegar 2005 para que la artista decidiera ofrecer su primera gira desde la época. En 2008 realizó su última aparición cinematográfica, en la película ‘Les Bureaux de Dieu’.
Días atrás Mura Masa anunciaba al fin que daría continuidad al fantástico álbum homónimo que publicara en 2017, un disco repleto de colaboraciones estelares que incluían a Damon Albarn, Charli XCX, A$AP Rocky o Christine and the Queens, entre otros artistas. ‘R.Y.C’, que será uno de los primeros lanzamientos discográficos importantes de 2020 (se publica el 17 de enero), también cuenta con nombres conocidos, si bien no tanto como los de aquel disco. Además de Clairo en ‘I Don’t Think I Can Do This Again‘, single que ya descubrimos semanas atrás, el rapero británico Slowthai, la cantante de Wolf Alice, Ellie Rowsell, y las solistas Georgia y Tirzah forman parte de la nómina de este disco llamado con el acrónimo de ‘Raw Youth Collage’, el tema que lo abre.
Ya ese primer adelanto que contaba con la voz de la autora de ‘Immunity’ daba cuenta de que Alexander Crossan (nombre real del productor británico) busca no repetir los patrones sonoros de su debut, una suerte de colisión entre electrónica experimental, ritmos bailables procedentes del hip hop y el soul y música pop. Algo que prueba, de manera más radical, su nuevo adelanto estrenado con el anuncio de este trabajo, ‘No Hope Generation’.
Y es que esta canción supone un enfoque musical completamente inédito en la trayectoria de Crossan, con un tema interpretado en solitario y con patrones que encajan más en la etiqueta «rock» que en la de pop electrónico. ‘No Hope Generation’ se caracteriza por una batería electrónica imponente, que marca un ritmo casi punk, y una guitarra tan rabiosa como lo-fi. A partir de ahí, con el propio Alexander cantando el tema enmascarado en Autotune, lanza detalles como unos coros y guitarras que bien podríamos atribuir a The Drums, y unos elegantes-pero-discretos toques de saxo y cuerdas que realmente marcan la diferencia. Apuesto a que algo así sonaba en la imaginación de The 1975 cuando pretendían sonar duros en la estéril ‘People‘.
Este fin de semana el lanzamiento de esta magnética canción se ha visto amplificado con un estupendo clip producido por CANADA y dirigido por Yoni Lappin –que ya puso imágenes a otro single de Mura Masa, ‘Love$ick‘. Filmado en Belgrado, retrata esa «generación sin esperanza» que parece latir en los más jóvenes: siguiendo esa máxima que bromea con esa idea como si fuera una tendencia de moda («Todo el mundo haciendo el «generación sin esperanza» / la nueva sensación que enloquece a la nación / Dame una botella y una pistola / y te enseño cómo se hace / Si te acercas lo suficiente / verás que todo es una broma»), una chica y su negativa «Pepita Grillo» –quizá una personificación de la influencia de las redes sociales–, se enfrasca en una huida desesperada hacia ninguna parte… lo cual no está reñido con marcarse unas coreos.
Tracklist de ‘R.Y.C’:
1. ‘Raw Youth Collage’
2. ‘No Hope Generation’
3. ‘I Don’t Think I Can Do This Again’ (with Clairo)
4. ‘a meeting at an oak tree’ (with Ned Green)
5. ‘Deal Wiv It’ (with slowthai)
6. ‘vicarious living anthem’
7. ‘In My Mind’
8. ‘Today’ (with Tirzah)
9. ‘Live Like We’re Dancing’ (with Georgia)
10.’Teenage Headache Dreams’ (with Ellie Rowsell)
11. ‘(nocturne for strings and a conversation)’
El éxito de ‘1950’ de King Princess ha sido tan contemporáneo -nacido en internet y en las redes sociales- como el de Billie Eilish o Lorde. Aunque la canción nunca ha entrado en ninguna lista significativa, sus casi 300 millones de reproducciones en Spotify apuntan a que está llamada a ser un clásico. Harry Styles lo sabía cuando tuiteó sobre ella a principios de 2018, haciéndola eclosionar; y también lo sabía Mark Ronson cuando decidió que Mikaela Straus fuera el primer fichaje de su nuevo sello en Columbia, Zelig Records.
Con estos aliados no extraña que a King Princess le estén saliendo muy bien las cosas. Aunque a diferencia de lo que sugiere el título de su debut, ‘Cheap Queen’, sacado del vocabulario drag (se refiere a una persona con poco dinero pero «con recursos»), no parece que la cantante lo haya tenido precisamente difícil. Al margen de que Straus acudiera a una «escuela privada para pijos» y curiosamente sea tatara-tatara-tataranieta de aquella acaudalada pareja de ancianos que falleció en el Titanic (uno de ellos co-fundó la cadena de supermercados Macy’s, y sí, ambos aparecen retratados en la taquillera cinta de James Cameron, abrazados ante el final), su padre es dueño de los estudios Missing Sound de Brooklyn, por lo que solo era cuestión de tiempo que Straus se terminara dedicando a la música (de hecho, la cantante declinó una oferta discográfica a los 11 años para terminar sus estudios). Por suerte, la naturaleza le ha dotado también con una bonita voz, tan cálida y cercana que ha conquistado a la mismísima Fiona Apple… hasta el punto que ambas han terminado colaborando. Y Fiona no colabora con cualquiera.
Sea King Princess de verdad una «reina barata» o no, la neoyorquina compone buenas canciones (algunas tan adictivas como ‘Pussy is God’, ausente en este álbum), tiene una voz preciosa y tampoco hay que pasar por alto que, como artista pop abiertamente lesbiana que es, es un referente para muchísimas personas. Por eso, cabe lamentar que ‘Cheap Queen’ no sea un disco un poco más atrevido. Su portada engaña: aquí no encontrarás la transgresión inherente en cualquier drag queen, sino un compendio de buenas canciones de soul, r&b y pop blandito que entretiene sin dejar demasiada huella. Es curioso el papel de Mark Ronson en todo esto sin ser productor de ningún tema del disco, pues ‘Cheap Queen’ no alberga ni el carisma de ‘Alright, Still‘ ni mucho menos los hits de ‘Back to Black‘. En realidad, si se parece a un disco de Amy Winehouse es al primero. Y aún así, otros nombres que vienen a la cabeza al escucharlo son Jamie Cullum o Joss Stone, ninguno de los cuales es conocido por su arriesgada música. Al menos King Princess sí es fan del efecto vocoder (‘If You Think It’s Love’).
Nada de esto quiere decir que no valga la pena escuchar ‘Cheap Queen’. Cualquier enamorado del soul y del r&b contemporáneo debería darle una escucha a la solemne ‘Tough on Myself’, en la que Straus canta sobre fumarse «un porro como si fuera (su) trabajo», o a la preciosa balada sobre una ruptura ‘Ain’t Together’, que cuenta con el trabajo a la batería de Father John Misty y una gran frase contra las etiquetas. Tampoco está mal el hip-pop de ‘Cheap Queen‘, que iba a ser un interludio hasta que el sello de Straus le pidió que la completara; y en ese estilo ‘Prophet’ es otro buen single de King Princess sobre anhelar un amor («solo quiero ser tu chica bonita cuando tú quieras») que ahonda en sus influencias más Motown. Si durante el transcurso del álbum puedes llegar a pensar en Adele, no te sorprenderá descubrir que Tobias Jesso Jr. aparece como artista invitado en la breve ‘Isabel’s Moment’, aunque en este caso algo desaprovechado dado su aparente retiro.
Aunque la mayoría de pistas incluidas en ‘Cheap Queen’ siguen claramente la fórmula de pop clásico de ‘1950’, el disco presenta un problema claro: no contiene singles a la altura. De hecho, fue el propio Mark Ronson quien animó a Straus a componer más «hits» tras el éxito de aquella canción, pero el intento no ha sido demasiado fructuoso. No puede ser bueno que ‘Tough on Myself’ abra el disco cuando sería una perfecta pista 6, y de los adelantos que ya se conocían, como ‘Cheap Queen’ o ‘Prophet’, no se puede decir que sean tan pegadizos como ‘Pussy is God’ ni mucho menos que tengan la entidad de hit que posee ‘1950’. En realidad, son temas simpáticos, pero poco más. En la segunda mitad de largo si emerge la que puede ser la mejor balada de King Princess desde aquella, ‘Trust Nobody’, pero lo hace demasiado tarde, cuando ya es inevitable pensar que a Straus le ha quedado un álbum demasiado plano, con pocas cumbres reales. Ni siquiera los coqueteos a lo Robyn de ‘Watching My Phone’ o el disco-lite de ‘Hit the Back’ (que va sobre lo que estás pensando) contribuyen a que ‘Cheap Queen’ parezca un álbum más atrevido de lo que es.
En realidad, donde King Princess sí puede parecer provocadora es en las letras, y en ‘You Destroyed My Heart’ canta: «yo soy una mejor maricona, y tú una amateur». Los textos de Straus no son tan explosivos como sus entrevistas (a veces te parece estar leyendo a Jonathan van Ness), sino simplemente los de una joven mujer lesbiana que desea cantar sobre sus experiencias; pero al menos sí ejercen de contrapunto para unas canciones de sonido algo más convencional. Es en sus letras donde termina de brillar la divertida personalidad de esta artista que, curiosamente, es mucho mejor baladista que «hitmaker». ‘Cheap Queen’ es un debut prometedor al menos, hecho por una de esas raras artistas que saben reconciliar el drama con el humor. Ahí está el modo en que anima a su público a ponerse el disco: «escucha mi corazón, cariño, ¡va a peor!»
Calificación: 6,7/10 Lo mejor: ‘Trust Nobody’, ‘Cheap Queen’, ‘Prophet’, ‘Tough on Myself’ Te gustará si te gusta: Adele, Tobias Jesso Jr, la primera Amy Winehouse, la primera Lily Allen, el pop-soul blanco tipo Joss Stone Escúchalo:Spotify
El pasado sábado Coldplay eran los invitados musicales en el longevo programa de variedades de la televisión norteamericana Saturday Night Live. Allí, presentados por la actriz Kristen Stewart, interpretaron dos canciones: la primera fue ‘Orphans‘, uno de los dos singles –junto con ‘Arabesque‘– con los que días atrás avanzaban su nuevo álbum, ‘Everyday Life’. Para ella se hicieron acompañar de un séquito de bailarines que, camuflados entre el público presente, se iban sumando a la performance junto al grupo, culminando con una explosión buenrollista ya sobre el escenario.
El otro tema interpretado fue más jugoso, puesto que suponía el estreno de uno de los temas del doble álbum que aún no conocíamos. Se trató, precisamente, del que da nombre al disco, una balada que en este caso interpretaron con un formato reducido, con Chris Martin cantando al piano. En su versión de estudio, liberada en plataformas de streaming poco después, comprobamos que cuenta con arreglos de cuerda a cargo de John Metcalfe, histórico miembro de The Durutti Column habitual en este tipo de producciones para el grupo, que ha trabajado también con U2, Blur o Peter Gabriel.
Como se confirmó tras una curiosa forma de avanzar la noticia por correo postal, Coldplay publican ‘Everyday Life‘ el día 22 de noviembre, disco de aspiración «experimental» subdividido en dos partes, ‘Sunrise’ y ‘Sunset’. De manera llamativa, el mismo día de su publicación ofrecerán dos conciertos en streaming desde Amman, Jordania: el primero, ofrecido a las 5 AM hora española, interpretarán el primero de estos dos discos, mientras que harán lo propio con el segundo desde las 15 PM de ese mismo viernes.