Inicio Blog Página 590

Muere de cáncer José Padilla

5

José Padilla ha muerto a los 64 años a consecuencia del cáncer de colon que padecía y del que había informado a principios de verano. Como recoge Diario de Ibiza, donde llegó a los 20 años tras haber nacido en Cataluña, el conocido DJ estaba ingresado en el hospital Can Misses y había actuado por última vez en junio en el hostal La Torre de Sant Antoni pese a que en 2015 había anunciado su retirada por problemas de salud.

El artista fue considerado el padrino del chill-out y fueron muy conocidas sus compilaciones ‘Café del Mar’, originadas en el bar así llamado, en los años 90. Se llegaron a editar 25 volúmenes y Padilla se encargó de las 6 primeros, así como de un par de ediciones especiales después. En 1998 publicaba su primer disco ‘Souvenir’, sucediéndole ‘Navigator’ (que llegó a ser nominado a un Grammy latino), ‘El sueño de Ibiza’ o ‘Ibiza Classic Sunset’. En una entrevista en 2016 el DJ hablaba de cuánto echaba de menos la Ibiza más humana, reivindicaba la influencia histórica de ‘La Chica de Ipanema’ de Antonio Carlos Jobim, Stan Getz, Astrud Gilberto y João Gilberto y recordaba cómo había cambiado su profesión: «pinchar hoy en día con libertad es muy difícil… como pinchaba en Es Paradis en los 80 o en Café del Mar en los 90… es prácticamente imposible, a no ser que sea tu local… siguen existiendo sitios, uno o dos en cada país o cada ciudad, pero aquí en Ibiza… para mí un dj es un artista, es una forma de arte, ahora te limitan mucho, ha cambiado todo, tú pinchabas y la gente iba a su bola, pero hoy en día: fotos, todos con el móvil, promotores mirando me gustas de Facebook… Entonces todo está mucho más programado, enlatado, superficial».

El DJ solicitó a sus seguidores ayuda financiera para poder recaudar dinero en medio de la pandemia, y tras 5 meses sin ingresos a causa de la misma, recaudó 17.000 euros en 12 horas. El mensaje dejado por su familia en las redes sociales indica: «Con infinita tristeza os comunicamos la noticia que José Padilla falleció en paz mientras dormía este domingo en su querida isla de Ibiza. Su familia y amigos queremos dar las gracias a todo el mundo que apoyó con mensajes y donaciones para ayudar a hacer un poco más fáciles sus últimos meses, y a todo el stuff en el hospital Can Misses cuidando de él hasta el final. Ahora que se ha ido el sunset en Ibiza no volverá a ser igual sin él, pero la maravillosa música de José Padilla estará con nosotros para siempre. Adiós Maestro».

Ver esta publicación en Instagram

Hola amigos . It is with great sadness that we bring you the news that José passed away peacefully in his sleep on Sunday night here on his beloved island of Ibiza. His family and friends would like to say thank you to everybody who sent donations and messages of support to help make his last few months easier, and to all the staff of Can Misses Hospital for taking care of him until the end. Now he has gone and the sunset in Ibiza will never be the same without him , but the beautiful music of Jose Padilla will stay with us forever. Adiós maestro … x Hola Amigos…con infinita tristeza os comunicamos la noticia que José Padilla falleció en paz mientras dormía este Domingo en su querida isla de Ibiza. Su familia y amigos queremos dar las gracias a todo el mundo que apoyó con mensajes y donaciones para ayudar a hacer un poco más fáciles sus últimos meses, y a todo el stuff en el hospital Can Misses cuidando de él hasta el final. Ahora que se ha ido el sunset en Ibiza no volverá a ser igual sin el, pero la maravillosa música de José Padilla estará con nosotros para siempre. Adiós Maestro…

Una publicación compartida de Jose Padilla (@josepadillaibz) el

Caroline Polachek extiende la breve ‘The Gate’ hasta lo épico, dando lugar a una pequeña maravilla

2

Este 18 de octubre se ha cumplido un año desde el lanzamiento de ‘PANG‘ de Caroline Polachek, disco que aquellos aficionados a la música pop alternativa recordarán con cariño no solo por su calidad musical sino también por el fascinante universo estético que su autora creó para él, plasmado en una edición física del álbum y en unos videoclips maravillosos. ¿Se acordarán de él los premios Grammy o mejor ni pensarlo para evitar decepciones de última hora?

El debut largo de la ex integrante de Chairlift, co-producido por un A.G. Cook que sigue imparable a día de hoy -el productor británico ha publicado dos discos en un margen de dos semanas-, era uno de los mejores de 2019 para multitud de publicaciones incluida la nuestra (fue top 29 en nuestro repaso), y daba lugar a un single absolutamente icónico llamado ‘So Hot You’re Hurting My Feelings’ que ya es historia. Pero también se abría con una canción de menos de 2 minutos de melodía cautivadora, que Polachek ha decidido recuperar ahora en celebración del primer aniversario del álbum.

La idea de Polachek es sencilla: Si ‘The Gate’ era básicamente un «loop» melódico que se acababa antes de que te dieras cuenta, la cantante ha decidido extender este «loop» hasta los 10 minutos de duración nada menos. De una simple «apertura» que nos llevaba a la pista siguiente de la secuencia, ‘Pang’, pasamos a una composición de ambient-pop épica que podría durar mucho más. Tan en serio se ha tomado Polachek esta nueva versión extendida de ‘The Gate’, que esta cuenta hasta con videoclip propio creado por Ezra Miller. No, no el actor, sino el artista gráfico. Un viaje por los mundos fantásticos de ‘PANG’ en el que vale la pena sumergirse.

Carla Bruni / Carla Bruni

1

Carla Bruni se sigue tomando su carrera musical con toda la calma, sobre todo en cuanto a composición propia. Este es su 6º álbum, pero algunos han sido de versiones o adaptaciones. El primero homónimo de su carrera con canciones escritas en general de su puño y letra -literalmente, pues suele escribir «a mano», sobre «papel»- lo es porque ha encontrado un camino que la define. Ha escrito este disco sin prisa, mes a mes, y después lo ha grabado en tan sólo 6 días con el productor Albin de la Simone, indicando que a partir de ahora siempre grabará de esta manera más fresca.

Es por otro lado la primera vez que la cantante compone un tema en italiano; la primera vez que compone un tema en inglés, ‘Your Lady’, que le ha quedado un tanto sesentero en el sentido de un ‘Stand By Me’; y la primera vez que compone un tema a piano, ‘La chambre vide’, saliendo muy bien parada especialmente de esto último. En la producción de este álbum se ha buscado la «calma y la sencillez, libre de brillos y arrogancia», como informa la nota de prensa oficial de Universal, y como consecuencia el álbum suena tranquilo y libre de exabruptos, sin el drama de cantautores como Damien Rice, ni la intensidad de un Dominique A, cada cual muy bueno en lo suyo, si bien a veces quedándose algo corto, demasiado cerca de la música de fondo.

Pese a lo engañoso que puede ser que estemos ante un álbum homónimo, este no es el típico disco de cantautor en que este se abre en canal. Las letras son sencillas y poéticas, siempre sin revelar demasiado sobre sí misma. Nos hablan sobre cosas como «un ángel» que a veces se nos aparece pero casi nunca está ahí para nosotros (‘Un ange’), sobre la necesidad de buscar el amor de manera genérica (‘Un grand amour’), e incluso ‘Le petit guépard’, un tanto country, va sobre un guepardo porque dice Bruni que ha de componer «un tema sobre un animal en todos los discos», y tras el «antílope» y el «pingüino», ahora era el turno de este, inspirándose en concreto en la película ‘Bringing Up Baby’ (1938) de Cary Grant y Katharine Hepburn.

Los textos de Bruni recurren a tópicos como lo que «el viento» nos hace en «los cabellos» y cosas así, pero siempre sin resultar demasiado ñoños, con suma elegancia, la misma que escuchamos en la producción. De hecho, cuando las cosas corren el peligro de ponerse demasiado lánguidas, es su puño el que decide huir en otra dirección. ‘Comme si c’était hier’ habla del paso del tiempo (“han pasado 30 años en una semana, es como si fuera ayer… han pasado mil años en un segundo, es como si fuera ayer”), pero en verdad esta es una de las melodías más alegres y la letra deja un mensaje muy optimista, pues confía en un reencuentro futuro con aquel de quien te has separado, quizá en el más allá.

En la línea, ‘Rien Que l’Extase’ es un tema algo trotón, con cierta conexión con Morricone en melodía y con Leonard Cohen en el modo en que incorpora unos coros femeninos «la-la-la», cuando en realidad habla de rozar la muerte y encontrar el «éxtasis» después de ello: «Me encontré con la muerte el lunes pasado / Sentí las balas silbar en mi oído / Y si pude esquivarlo fue por casualidad». Entre canciones más feístas, como esa colaboración con Valeria Bruni entre el rap y la canción italiana solo apta para fans de Ambra, y alguna composición algo anodina, destaca el encanto del single principal ‘Quelque chose’, la melodía de ‘Les séparés’, la ambigüedad lírica sobre el viaje de ‘Partir dans la nuit’ (¿hacia la muerte? ¿hacia un universo imaginado?) y el mencionado tema a piano. ‘La chambre vide’ es una preciosidad que nos habla del síndrome del nido vacío, recordando inevitablemente a ‘Boyhood‘.

Calificación: 6,5/10
Lo mejor: ‘Quelque chose’, ‘La chambre vide’, ‘Un ange’, ‘Les séparés’, ‘Un grand amour’
Te gustará si te gusta: Cecilia, Leonard Cohen, el primer Benjamin Biolay
Escúchalo: Youtube

Sorpasso: China supera a Estados Unidos y ya es la mayor taquilla del mundo

4

Hollywood Reporter informa de que China ha superado a Estados Unidos en recaudación de taquilla y ya es por tanto la mayor «box office» del mundo. La noticia es histórica, pues Estados Unidos ha sido la taquilla más lucrativa desde la misma invención del cine, y además se da debido a la irrupción de la covid-19, que «ha acelerado» un proceso que los expertos ya venían venir… y cualquier aficionado al cine también: en 2019 China ya era la segunda taquilla más importante del globo por detrás de la potencia americana. Foto: fragmento del póster de ‘An Elephant Sat Still‘ de Hu Bo.

Según datos de Artisan Gateway reproducida por Hollywood Reporter, las ventas de entradas de este fin de semana en China se han aproximado a los 2 mil millones de entradas vendidas, superando por poco las estadounidenses, si bien las predicciones apuntan a que, hacia finales de año, este margen verá una ampliación «considerable» a medida que la crisis sanitaria se ceba con Estados Unidos.

Efectivamente, la principal razón de este «sorpasso» es la efectiva gestión de China para controlar la expansión del coronavirus, lo que ha permitido al país más poblado del mundo abrir sus cines holgadamente en un 75% de su aforo. Por contra, el estado de la taquilla estadounidense «no podría ser más miserable» según el mencionado portal, pues una gran parte de sus salas situadas en «mercados mayoritarios» permanecen cerradas debido al alto número de rebrotes que se están registrando en el país. Los expertos se preguntan si el cambio será «permanente».

Entre los mayores taquillazos de 2020, capaz de haberle hecho frente a ‘Tenet’, se encuentra una producción china, ‘The Eight Hundred’, que ha arrasado en todo el mundo, mientras el éxito local de la temporada en el país asiático ha sido la cinta ‘My People, My Homeland’. Por contra, el estreno de dos superproducciones estadounidenses como son ‘Black Widow’ y ‘No Time to Die’ ha sido pospuesto al año que viene.

«10 fotos»: el fotón de Nathy Peluso, el reencuentro de ‘Física o química’, la pimienta de Portishead…

2

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

El reencuentro de FoQ

El rodaje de ‘Física o química: el reencuentro’ ya está en marcha con la mayoría de sus personajes principales, pero sin Úrsula Corberó… al menos hasta nuevo aviso. Los alumnos del Zurbarán, ya adultos, se volverán a encontrar para acudir a la boda de Yoli (Andrea Duro), y si una primera foto de dicho reencuentro no incluía la presencia de Javier Calvo, el co-director de ‘Veneno’ y ‘Paquita Salas‘ se ha encargado de disipar cualquiera duda sobre su participación en la secuela colgando unas fotos él mismo de su reunión con sus antiguos compañeros de reparto. «Esto fue muy emocionante y estoy deseando que salga», ha escrito.

Nathy Peluso posa con ‘Calambre’

Calambre‘, el debut largo de Nathy Peluso, uno de los recientes Discos Recomendados en nuestro site, acaba de entrar en el top 5 de la lista de álbumes española. Antes, el día del lanzamiento del disco, la cantante argentina afincada en Barcelona posaba con una copia del vinilo de su disco en esta imagen que solo podemos tildar de «fotón», pues es tan geométrica que casi parece salida de un cuadro. Recuerda a aquella imagen icónica de Rosalía posando con ‘El mal querer’ en su día de salida, pero donde la catalana era todo risillas, Nathy apuesta por una mirada penetrante… y por el desnudo total.

Ver esta publicación en Instagram

CALAMBRE mi nuevo disco ya está en la calle💿 para mi gente para la música. GRACIAS GRACIAS GRACIAS Desde de mi honestidad, Calambre es una ofrenda de este corazón hacia afuera. Componerlo ha sido un viaje muy especial, he trabajado sobre muchos de los estilos que tenía ganas de explorar, asumiendo el compromiso de sumergirme muy a fondo en cada uno de ellos, con la suerte de tocarlos con músicos que admiro una barbaridad. Mi gente, escribí cada verso desde la decisión y la pasión, desde la artesanía de la poesía tejiendo y tejiendo mami, con la libertad de hablar de todo lo que me enlokece. Un calambre es algo inevitable, te atraviesa y no podes frenarlo. Una respuesta inmediata. Poderosa como ustedes. Yo decido hacerme cargo de agarrar el cable y sumergirlo abajo del agua, asumiendo el estallido. Y ké estallido tan hermoso. Estoy muy preparada. LES AMO GRACIAS INFINITAS X CREER EN MI Y EN ESTAS CANCIONES QUE YA SON DE USTEDES. Les acompaño, de cerquita. VAMOS A ACALAMBRARNOS EL CORAZÓN🔌💿🤍

Una publicación compartida de Nathy Peluso (@nathypeluso) el

J Balvin también tiene «menú McDonalds»

Como picados porque algunas de las mayores estrellas del pop del mundo siguen una dieta vegana, lo han hecho o han promovido dicha dieta en algún momento de su carrera, de Beyoncé a Ariana Grande pasando por A$AP Rocky, Miley Cyrus o Sia, otros artistas se alían con McDonalds para promocionar sus menús customizados. Primero era el turno de Travis Scott y ahora es el de J Balvin. Por lo que puede verse en la foto, su menú es el típico y desde luego no da para ponerse «morado«.

Ver esta publicación en Instagram

The J Balvin meal 🔥 @mcdonalds

Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin) el

El «ego trip» de Omar Ayuso es más que eso

El actor de ‘Élite‘, fan acérrimo de Alaska como él nos comentaba en su «tipo test», es aficionado a subir fotos de él a Instagram como cualquier influencer. Él lo llama «ego trip», pero una de las últimas publicaciones de Ayuso no ha mostrado su cara bonita sino otra cosa: el guion de ‘Matar a la madre’, su primer corto. ¿Será tan almodovariano como su título, habida cuenta de lo fan que es Ayuso del director manchego? De la actuación a la dirección, el actor indica que está «cumpliendo sus sueños» y que «echa a volar».

El susto de Adele

Cada actualización de sus redes de Adele es noticia, sobre todo si se hace unos moñitos a lo bantú y despierta la ira de los canceladores profesionales, o anuncia su «comeback» como ha hecho este mismo fin de semana. Antes, la autora de ‘When We Were Young’ subió a Instagram una serie de fotos con la que felicitaba el cumpleaños a su amiga, Nicole Richie, añadiendo un vídeo en el que se ve cómo esta le pega un susto a la cantante. Tiene gracia la amistad ya que el padre de Nicole es Lionel Richie, autor de ese ‘Hello’ en el que todo el mundo pensó cuando Adele publicó su ‘Hello’.

Lorena Álvarez te «enseña» filosofía

Los libros de texto escolares suelen utilizar referencias de la cultura popular para explicar conceptos, de ahí que a alguien se le haya ocurrido que ‘Ya no me acuerdo de ti’ de Lorena Álvarez y su Banda Municipal era una canción estupenda para profundizar en el significado del nihilismo, aquella corriente filosófica según la cual nada existe ni tiene sentido. La letra de ‘Ya no me acuerdo de ti‘ aparece en un libro de 2º de bachillerato, como ha señalado la asturiana en Instagram, si bien no puede ser casualidad que el autor de dicho libro sea Ricardo Vicente, músico asociado a bandas como La Costa Brava o Tachenko que, además, es profesor de filosofía.

Lady Gaga «saca» single para animar al voto

Con las elecciones americanas de noviembre a la vuelta de la esquina, algunos artistas están poniendo su granito de arena para animar a sus seguidores a que no se queden en casa y acudan a las urnas o para informarlos sobre el procedimiento del voto por correo. Lady Gaga es una de esas artistas y uno de sus mensajes pro-voto incluye una cancioncita que ha compuesto al piano para la ocasión. En otro vídeo, la autora de ‘Chromatica‘ se ha grabado a sí misma envolviendo unos emparedados de crema de cacahuete, porque el patriotismo se lleva por dentro.

La Bien Querida cultiva sus «jardines de marzo»

La pandemia nos ha agudizado a todos el ingenio… cuando no nos ha instado a recuperar aficiones que creíamos abandonadas o incluso a desarrollar nuevas para las que creíamos no disponer de tiempo en absoluto. No sabemos cuán fan es La Bien Querida de las plantas ni si le gustan más o menos que la «brujería«, pero, a juzgar por esta imagen en la que Ana Fernández-Villaverde posa con una planta que casi mide lo mismo que ella, imaginamos que le gustan bastante. Con que la cuide un poco más de lo que el Ministerio de Cultura ha cuidado al sector musical estas últimas semanas, nos damos con un canto en los dientes.

La pimienta de Portishead

A falta de ese cuarto disco de Portishead que no termina de llegar cuando ya han pasado 12 años del último, el bueno de Geoff Barrow comparte alguna que otra curiosidad que ve en las redes. Aquí la broma es que a alguien le ha parecido que la P del logo de ‘Third‘ era lo suficientemente distintiva como para llevarle a este disco incluso cuando un logo parecido aparece en una botellita de pimienta. Son «tiempos duros» y hay que «diversificar» la marca. ¿Es tan mala idea?

Ver esta publicación en Instagram

@portisheadofficial

Una publicación compartida de Geoff Barrow (@barrow_geoff) el

The Crab Apples llevan lo de su single al siguiente nivel

Adelantándonos un poco al especial «10 fotos que» dedicado a Halloween, The Crab Apples se han disfrazado de cucharachas para el videoclip de su nuevo single, ‘Cucarachas’, que ya puede verse (menuda oportunidad perdida la de Amatria y sus ‘Chinches’). La canción, que pronto se convertirá en uno de los mayores éxitos de la banda barcelonesa, trata sobre el cambio climático y su estribillo sentencia que «solo las cucarachas sobrevivirán» al fin del mundo. Curiosamente, este insecto también inspiró el nacimiento de la canción: «Cucarachas nació un día a modo de jam session en nuestro antiguo local de ensayo, que estaba bastante infestado de estos bichillos (…) Carla le pidió a Mauro que tocara como si se tratara de un ejército de cucarachas preparadas para la lucha y poco después nacieron el estribillo de Aaaahs y las líneas de guitarra y de bajo».

Ver esta publicación en Instagram

Cucarachas nació un día a modo de jam session en nuestro antiguo local de ensayo, que estaba bastante infestado de estos bichillos. Literal, no había día en qué no hubiera al menos una de ellas correteando por entre la batería de Mauro o subiéndose por las PAs (no sabíamos que pueden escalar tanto hasta entonces!!! 😱). Carla le pidió a Mauro que tocara como si se tratara de un ejército de cucarachas preparadas para la lucha y poco después nacieron el estribillo de Aaaahs y las líneas de guitarra y de bajo. De esa anécdota divertida pasamos a hablar de uno de los temas que más nos preocupan: la emergencia climática y el papel destructivo que estamos ejerciendo los humanos sobre el planeta 💔🌏 De allí la historia, sobre todo de autocrítica, que os contamos en el videoclip dirigido por @enricvilageliu. Let's face it, we screwed up.

Una publicación compartida de The Crab Apples (@thecrabapples) el

Maria Rodés vuelve a embrujarnos por completo con ‘La extraña’

3

Esta semana Maria Rodés estrena su nuevo álbum. La autora de discos tan sobresalientes como ‘Maria canta copla‘ o ‘Una forma de hablar‘ presenta otro gran largo que sumar a su excelente discografía, y que ha venido presentando con multitud de sencillos durante el último año. ‘Lilith’ va a ser nuestro «Disco de la Semana».

Entre los numerosos singles del disco, hace unos meses os presentábamos una canción llamada ‘La extraña’ que no ha dejado de crecer desde su gestación, hasta convertirse en una de las piezas fundamentales de su carrera, casi a la altura de ‘Haz lo que te dé la gana’. Estamos ante una canción apabullante perfectamente apta para seguidores de Jorge Drexler, Christina Rosenvinge o Single.

En este álbum Maria Rodés se ha inspirado por el mundo de las brujas, lo que explica los coros fantasmagóricos que aparecen en varios puntos de la canción. Y es que la artista se ha nutrido en este disco de los cantos chamánicos de la popular hechicera mexicana Maria Sabina, que es quien, según la nota de prensa, pone voz a la ‘Triple Diosa’ (hija, madre y anciana), simbolizada por la naturaleza cíclica de la Luna. De ahí esa letra que alterna la primera persona con la tercera (“soy la niña que nunca crecí / la mujer que sola caí / soy la extraña que hoy vela por mí”) en esta suculenta producción que sobre un ritmo de cumbia cuenta con Isabelle Laudenbach (guitarra), Marta Roma (chelo), Marina Tomás (guitarra eléctrica) y Pep Pascual (percusión) como artistas invitados.

Sorpresa o troleo: Madonna anuncia mixtape, «de broma»

52

Madonna lleva unos días haciéndose unas fotos promocionales con el pelo rosa, se desconoce con qué motivo. En las subidas este fin de semana aparece en un coche celebrando una canción reciente pero enterrada: su colaboración con Quavo ‘Champagne Rosé‘. En un giro inesperado de los acontecimientos, la cantante ha subido una imagen a Instagram en la que dice claramente «nueva mixtape sale la semana que viene». Después, unos misteriosos hashtags entre los que se encuentran la palabra «ilusiones» («wishful thinking») y un JK. ¿Qué significa todo esto?

Parece difícil que Madonna haya grabado nueva música este año en secreto, en plena pandemia, sin poder viajar y sin compartir las sesiones de grabación en Instagram como a ella le gusta. Además, ha estado centrada en la preparación de la película sobre su vida que está escribiendo junto a Diablo Cody y que dirigirá ella misma. Quizá decida sacar material descartado de otras eras, pues son muchas las canciones cuya existencia ha pasado del rumor, como aquella pista con su ex 2 Pac o aquella colaboración llamada ‘Boom’ junto a David Guetta, y de ahí podría venir la rocambolesca reivindicación de ‘Champagne Rosé’. Pero quizá solo esté troleando a sus fans como en otras ocasiones. No en vano uno de los hashtags es #JK, que parece un acrónimo de «just kidding» («solo es una broma»).

Madonna solo saca disco cada 3 o 4 años, ahora lo que toca es editar el DVD de su gira pasada y nueva música le pilla totalmente fuera de ciclo. Al fin y al cabo, ya durante la grabación de ‘Madame X’ llegó a postear en Instagram «Mixtape 2019» sin que aquello significara nada en absoluto. Para mayor troleo, Madonna ha hecho el post en domingo por la noche, hora estadounidense, lunes por la mañana en horario europeo, por lo que se desconoce a qué semana se refería en cualquier caso. Para más novedades y rumores, no dejes de consultar nuestro foro de Madonna.

Ver esta publicación en Instagram

New MIX Tape drops next week………….. #jk #wishfulthinking

Una publicación compartida de Madonna (@madonna) el

Miley Cyrus deja de piedra versionando ‘Zombie’, ‘Boys Don’t Cry’ y ‘Communication’

38

Mientras ‘Midnight Sky‘ se mantiene en las listas internacionales -esta semana sube al puesto 6 en Reino Unido y reentra al top 100 en España-, Miley Cyrus ha colocado en el top 40 británico su versión de ‘Heart of Glass’ de Blondie. Como comentaba nuestro compañero Jordi Bardají, la cantante es un hacha haciendo versiones.

Venida arriba por este mismo motivo, Miley Cyrus era «trending topic» este fin de semana por un pequeño concierto en el que aparte de cantar ‘Midnight Sky’ interpretaba nuevas versiones de ‘Zombie’ de Cranberries, en una versión que habría alucinado por su ímpetu a la mismísima Dolores O’Riordan, ‘Boys Don’t Cry’ de The Cure, y para sorpresa del mundo, una canción bastante desconocida de los Cardigans. Y no, Peter Svensson ha podido escribir para The Weeknd y Ariana Grande, pero nunca para Miley.

Como parte del evento «Save Our Stages Fest» en el que también colaboraban Foo Fighters o The Roots, la cantante ha decidido interpretar la canción que abría ‘Long Gone Before Daylight‘, el álbum de los Cardigans que salió 5 años después de ‘Gran Turismo’, siendo un éxito ya solo en Suecia. ‘Communication’ fue el 4º single de aquel álbum, si bien siempre ha sido una composición favorita de la banda y de sus fans más acérrimos. ¿Alguien vio esto venir? Como se comenta en nuestro foro de Miley Cyrus, no puede haber mejor manera de calentar la campaña de su nuevo álbum tras la decepción que supuso el disco anterior.


Adele presentará Saturday Night Live el sábado

50

Si Ariana Grande ha «roto internet» esta última semana anunciando de la más absoluta nada que saca disco este mismo mes de octubre, ¿qué puede decirse que ha hecho Adele? La autora de ‘25‘ ha confirmado en sus redes que el próximo sábado 24 de octubre será la nueva anfitriona de Saturday Night Live. Ojo, Adele no actuará en Saturday Night Live -al menos, que se sepa- sino que se limitará a presentar el programa, como ella misma ha explicado en sus redes, pues la «performer» confirmada es H.E.R., artista que este año nos ha conmovido con su single anti-racista.

¿A cuenta de qué este «comeback» perpetrado en uno de los programas televisivos más vistos de Estados Unidos? El disco de Adele debe estar más cerca de lo que parece, ¿verdad? Por ahora esto es solo una conjetura: Adele no ha confirmado nada. Showbiz441, el portal de cultura pop del periodista Roger Friedman, sí apunta a que el nuevo álbum de la cantante británica saldría el 30 de octubre, a punto para Halloween y Navidad y para no dejar sin número 1 a ambos lados del Atlántico a Bruce Springsteen, cuyo ‘Letter to You’ sale el 23 de octubre. No tiene pruebas pero tampoco dudas.

Más esclarecedor parece un tuit de Ricky Reed, productor de artistas como Lizzo, Halsey o Leon Bridges, y quien, al mensaje de Adele, ha contestado: «¡vamos!» Reed no ha trabajado con Adele en ninguno de sus tres discos previos, por lo que de su mensaje se deduce que ha tenido algo que ver con lo que viene. ¿Afectará el lanzamiento de Adele, de confirmarse, al de Ariana?

Delaporte / Las montañas

Entre los 2 EP’s de 6 pistas cada uno, el último de los cuales incluía nada menos que ‘Un jardín’ y ‘Cariñito’, y por supuesto ‘Como anoche‘, no tengo muy claro si ‘Las montañas’ es el segundo o el cuarto disco de Delaporte. Sí es mucho más evidente que es un álbum post-éxito: parece influido por esos primeros conciertos en los que la energía deja de estar a punto de desbordarse para salirse totalmente de madre, dando lugar a un álbum en varios momentos mucho menos contenido, mucho más asalvajado.

Se aprecia muy bien en alguno de los singles de adelanto, como el agresivo ‘De dónde vienes’ que estrenaron hace unos meses junto a PUTOCHINOMARICÓN; en la desafiante ‘La Bestia’, con retazos experimentales de jungle; y en otra de las muchas colaboraciones que contiene el álbum, ‘Bang Bang’ con Ginebras. El cruce imposible entre ‘I Love It’ de Icona Pop con Charli XCX, el clásico ‘Pena, penita, pena’ de Lola Flores y el rap de Daddy Yankee para ‘Despacito’ podía existir. Igualmente, cuesta creer que tanto ‘El volcán’, un cruce de trance con Raffaella Carrá, como ‘Boom’ y su estribillo «me descontrolo», no sean sendos desfases influidos por los conciertos que dieron o creían que este año iban a dar. Por otro lado, a su vez, el dúo formado por Sandra Delaporte y Sergio Salvi no se ha conformado con añadir sonidos extremos, y explora otras vías, como el medio tiempo, la canción viaje y lo latino.

Sólo a alguien muy negacionista del talento español puede sorprender que Sandra Delaporte se meriende una balada: tiene una voz preciosa y si fuera británica la tendríamos en el mismo altar que a Jessie Ware. El disco se acaba de presentar con el tema titular y un vídeo dirigido por Eduardo Casanova, que en la secuencia se ha reservado para el final. Como el resto del largo tiene un poso místico, sobre encontrarse a uno mismo («La madera quemará / Todas tus heridas / La tierra te arropará / Hasta entrar el día»), mientras la producción va introduciendo una tormenta de sintetizadores oscuros de la escuela ‘Homogenic‘ y Purity Ring. ‘Las montañas’ cierra el álbum después de una balada a piano llamada ‘Universo’, de la que Sandra sale viva tras aproximarse a los territorios melódicos de Kate Bush. No todo el mundo puede decir lo mismo.

Que Delaporte se defienden muy bien en ese registro espiritual se aprecia desde el primer corte, ‘El refugio’. Su estribillo repite «me aterra no ser yo» y los sintetizadores juegan ciertamente con la sensación de «terror». Por su parte, ‘No’ se va acelerando mientras lucha por salir de un momento de bajón («déjame llorar, déjame estar mal (…) soy una niña más, que solo quiere saltar»). Lo que no impide que los Delaporte rompepistas, los que nos conquistaron con ‘Un jardín’ y ‘Ni un beso’, aparezcan también. Soy incapaz de atender a nada de lo que dice la letra de ‘Clap Clap‘: su ambiente celestial levita a la altura del mejor Caribou, siendo definitivamente uno de los mejores temas de 2020.

Si The Knife jugaron a ser un poco latinos en los ritmos de ‘Pass This On’, Delaporte exploran esa vía con un tema que parece producido por los suecos, si bien añadiendo la sal de Ximena Sariñana en ‘No dirás’. Es otra de esas canciones suyas que pueden pitar en cualquier momento si son promocionadas por los canales adecuados, como ‘Rica rica’, que pasa de sonar a Melanie Martínez a añadir raps de Arkano; o ‘Se va‘, una canción que empieza en plan pastoral y después se convierte en un petardo medio italo medio electro: te gustará si te gustan Goldfrapp, lo mismo los de ‘A&E’ que los de ‘Supernature’.

The Flaming Lips / The Soft Bulletin

4

«Dos científicos corren
por la cura de toda la humanidad
Ambos mano a mano
Muy decididos
Encerrados en una batalla acalorada
por la cura que será su premio
Es peligroso
pero están tan decididos…

Lo suyo es ganar
Si eso los mata
Son solo humanos
con mujeres e hijos»

‘Race for the Prize’ tiene un hueco ganado en la historia de canciones que parecieron hablarnos del coronavirus antes del coronavirus, pero sobre todo entre las mejores canciones de los años 90. Una de esas composiciones capaces de resolverte el día, librarte de un bajón, sonando casi como si tuvieran el poder de salvar el mundo. Marcando de manera muy evidente un antes y un después en la carrera de Flaming Lips, que venían de publicar un disco cuádruple experimental llamado ‘Zaireeka’, ideado para sonar en cuatro equipos de música a la vez y que fue puntuado por Pitchfork con un 0 sobre 10, ‘The Soft Bulletin’ supone un acercamiento al pop, si bien desde una perspectiva psicodélica propia de finales de los 60 y principios de los 70, a medio camino entre The Beach Boys y Led Zepellin. De hecho, entre los discos favoritos de todos los tiempos de Wayne Coyne no falta ‘IV’ junto al Álbum Blanco de los Beatles, ‘Dark Side of the Moon’ de Pink Floyd y ‘Surrealistic Pillow’ de Jefferson Airplane.

Euforia y ganas de vivir aportadas por ‘Race for the Prize’ aparte, ‘The Soft Bulletin’ es un álbum algo arisco con cierta vocación cinética, ambiental, de banda sonora. Los desarrollos instrumentales de algo que se llama ‘Feeling Yourself Disintegrate’, montado sobre el sampleo de un «pra-pa-pa» que sugerente viaja de un canal de tus auriculares a otro, apelan exactamente a la propia desintegración a la que Coyne llama en casi una decena de ocasiones; los arreglos vocales y de vientos metal en ‘The Gash’ no caben ni en el Coliseo, y el disco decide despedirse con un instrumental llamado «Durmiendo en el tejado», casi tan evocador como otro que aparece a la mitad justo, «El Observador».

La producción de Dave Fridmann, en un momento estupendo, histórico, el que le hizo un nombre gracias también a su trabajo con Mercury Rev, «observan» el mundo y también el cosmos con tanto temor como esperanza. ‘What Is the Light?’ compara la fuerza de estar enamorado con la química que provocó el «Big Bang»: «mirando el espacio, te rodea / el amor es el lugar al que te trae». Las canciones pueden sonar así de grandes incluso a partir de la cosa más pequeña. ‘Buggin’, que reproduce el sonido de un «mosquito» para hablarlos de un insecto a punto de volvernos locos, justifica las comparaciones con ‘Pet Sounds’ recibidas por el álbum.

‘The Soft Bulletin’ no se queda en la anécdota precisamente y aunque a veces parezca que Flaming Lips nos están hablando de la «picadura de una araña», el asunto va más allá. ‘The Spiderbite Song’ habla en realidad de la adicción a las drogas, de un tiro en un brazo que se infectó haciendo pasar mucha vergüenza al multiinstrumentista Steven Drozd, quien se inventó que le había picado una araña cuando le preguntaban. Y la otra canción más inmediata del álbum, ‘Waitin’ for a Superman’, guiada por el piano, nos está hablando del cáncer sufrido por el padre de Wayne Coyne, resultando la primera vez que se abría de esa forma. En ella viene a decir, de manera poética, que no es que Supermán nos haya «abandonado u olvidado» sino que hay cosas que son tan pesadas que simplemente «no las puede levantar».

Algo inflado en su momento -no todas las canciones son precisamente ‘Race for the Prize’, aunque… ¿cuándo lo son?-, ‘The Soft Bulletin’, junto a «Yoshimi», es el disco que justifica la benevolencia con que la crítica siempre recibirá a partir de entonces los discos de Flaming Lips, sus chifladuras, y sus 500 proyectos paralelos. Un disco que renovó una escena underground que ya no quería más resaca Brit Pop, ni mucho menos post-grunge, ofreciendo una alternativa a todos aquellos que pensaban que ya no se hacían álbumes tan ambiciosos como los de antaño, dejando pasajes realmente hermosos y contemplativos.

Calificación: 8,5/10
Lo mejor: ‘Race for the Prize’, ‘Waiting for a Superman’, ‘The Spiderbite Song’, ‘The Observer’
Te gustará si te gusta: The Beach Boys, The Beatles, Led Zeppelin
Youtube: vídeo de ‘Race for the Prize’

Kanye West habla de su candidatura a la presidencia en su nuevo tema, ‘Nah Nah Nah’

4

En medio de su ¿campaña? electoral estadounidense, pues ha conseguido llegar a tiempo de presentarse en algo más de una decena de estados, y de la habitual diarrea verbal tuitera, Kanye West dejaba un par de teasers de canciones esta semana en las redes. Una era ‘Believe What I Say’ sampleando el conocido ‘Doo-Wop (That Thing)’ de Lauryn Hill, y otra era ‘Nah Nah Nah’, producida por él mismo y Dem Jointz.

Esta última se ha estrenado finalmente en las plataformas de streaming junto a su respectiva portada y, dominada por unas flautillas, la canción trata sobre la seriedad de su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, de donde viene el título de la canción: «Boy, we wasn’t never no joke, nah, nah, nah». «La próxima vez que mandes un mensaje, ¿puedes esperar? Porque estás hablando con un candidato a la presidencia», dice en otro momento antes de apelar a algunos de sus tuits y a las «fake news»: «Las noticias no son honestas, quieren ignorarme, reescribir la historia».

Se desconoce si ‘Nah Nah Nah’ formará parte de ese disco de Kanye West que no termina de salir, pero en principio no estaba en la secuencia de ‘Donda’ que llegó a compartir, si bien esta fue cambiando con el paso de las semanas y dudamos que continúe siendo la misma tres meses después. Al fin y al cabo, estamos hablando de la persona que publicó ‘The Life of Pablo‘ y luego modificó el disco.

‘Se va’ representa el «bloqueo» y la «liberación» en lo nuevo de Delaporte

0

Delaporte han publicado este viernes su nuevo álbum, ‘Las montañas’, precedido de singles como el excelente ‘Clap Clap’, una de las mejores canciones de 2020, ‘No dirás’ junto a Ximena Sariñana, ‘No’, ‘De dónde vienes’ con Putochinomaricón y ‘Las Montañas‘. Y aún les quedan otras por promocionar, como ‘Rica rica’ con Arkano, que puede convertirse en un pequeño hit en cuanto caiga en la playlist adecuada, o el nuevo sencillo ‘Se va’, para el que el dúo formado por Sergio y Sandra estrena ahora videoclip.

En este álbum, oficialmente, «subir la montaña manifiesta llegar a la meta, la superación contra fuerzas opresivas históricas como la sociedad patriarcal o la homofobia» y los temas se agrupan a través de cuatro fases: 1) bloquearse, no saber quién eres y dejar que otros decidan por ti. 2) Tener conciencia de ello y comenzar a luchar. 3) Aceptación de lo que eres, seguir subiendo la montaña. 4) Liberación, alcance de amor propio.

El nuevo single es una de las canciones que mejor representa ese viaje, pues pasa de ser su mayor canción de hoguera, a la guitarra acústica, a ser otra cosa completamente diferente. De parecer prácticamente una nana que anhela a alguien que “se ha ido” (“ven aquí niño, vuelve conmigo”) evoluciona hasta dejarse empapar por unos sintetizadores que parecen prestados por GusGus en una segunda parte completamente instrumental.

En sintonía, se ha estrenado un sencillo pero muy simbólico videoclip en el campo, en el que Sergio y Sandra aparecen interpretando la canción, dejando el protagonismo al “niño” en la segunda mitad. Un vídeo barato pero efectivo, que encantaría al Caribou de ‘Sun’ y ‘Our Love’.

Delaporte han anunciado una gira de presentación que comienza el 15 de enero en Valencia y continuará por Murcia (16 de enero), Toledo (29 de enero), Córdoba (4 de febrero), Granada (5 de febrero), Almería (6 de febrero), Madrid (12 de febrero), Sevilla (19 de febrero), Málaga (20 de febrero), Zamora (27 de febrero) y un larguísimo etcétera que siempre puedes consultar en sus redes.

Lo mejor del mes:

Future Islands: «¡Levántate! ¡No te quedes paralizado! ¡Haz algo! ¡Comparte algo! ¡Sé parte de tu comunidad!»

9

Después de seis meses de pandemia, debo haber realizado miles de videollamadas por miles de diferentes motivos. Pero nunca para una entrevista. Sam T. Herring tiene el (dudoso) honor de ser el primer músico al que entrevisto vía Zoom. Se hace raro ver a mi interlocutor pero, indudablemente, eso mejora enormemente la calidad y dinámica de la conversación respecto al teléfono. Herring charla (y gesticula) casi tan apasionadamente como actúa cuando explica el proceso de grabación de ‘As Long As you Are’, el nuevo disco de Future Islands. Pero, más aún, cuando habla del malestar social que ha servido de sustrato de gran parte del álbum.

Mi primera pregunta es sobre la nueva formación de Future Islands. Me llevé una sorpresa al ver las fotos promocionales: ahora sois cuatro. El batería Mike Lowry ha pasado a ser un miembro oficial de la banda. ¿Cómo fue?
William, Gerrit y yo habíamos estado hablando de cómo hacer miembro a Mike, de lo que significaría. Empezamos a escribir este disco con él y decidimos que íbamos a incluirle como compositor, igual que nosotros. Acabamos el disco, le dijimos que iba a a aparecer como compositor y que todo iba a ser al 25%. Y Mike contestó: “¿¿De verdad??” (risas). ¡Él no tenía ni idea! Lleva con nosotros los últimos seis años, ha tocado ya en quinientos conciertos. Es una persona muy positiva, un tipo que trabaja duro. Hemos sido tres piezas durante siete años antes de que Mikes se nos uniera, así que se creó una dinámica diferente cuando entró, porque Future Islands era el bebé de William, Gerrit y mío, lo habíamos hecho crecer los tres juntos. Pero Mike era una gran parte de la familia y queríamos que formara parte.

‘As Long As You Are’ es un álbum que suena bastante continuista respecto a los dos anteriores. ¿Consideráis que forma una trilogía con ‘Singles’ y ‘The Far Field’?
Sí que veo nuestros tres primeros discos, los de antes de entrar en 4AD, ‘Wave Like Home’, ‘In Evening Air’ y ‘On the Water’, como una trilogía. ‘Singles’ fue un gran salto respecto al anterior; en ‘The Far Field’ estábamos pensando en quiénes éramos; y ‘As Long As You Are’ exploca en términos de sonido quiénes somos como banda y como músicos. Así que no ha sido a propósito (risas). Hay un tipo de belleza en ser capaces de mirar las cosas de diferente manera a medida que pasa el tiempo. Me gusta pensar que, después de este disco, habrá una nueva trilogía.

También es el primer disco que os habéis producido. ¿Cómo sucedió? ¿Qué tal vivisteis el salto al otro lado?
Nos hemos sentido muy felices, es el primer álbum que hemos producido nunca. William, Gerrit y yo hemos trabajado muy duro para que los procesos de sonido no comprometieran el sentimiento que nos generaban las canciones. Fue un proceso muy igualitario, tuvimos en cuenta la opinión de todos. Había algo que creo que nos faltaba en ‘Singles’ y en ‘The Far Field’: sentíamos que los productores con los que trabajábamos fallaban un poco en escuchar lo que queríamos, porque eso afectaba a la fecha de entrega y sufríamos altibajos, porque no teníamos tiempo de hacer esto o lo otro. Cuando empezamos a grabar este disco, incluso antes de entrar al estudio, ya teníamos claro que queríamos grabarlo en nuestra ciudad y tomándonos nuestro tiempo. No queríamos tener que coger un avión hasta Los Ángeles o Nueva York. Lo íbamos a grabar en Baltimore, íbamos a grabar y mezclar todo nosotros lo mejor que pudiéramos (junto con el ingeniero Steve Wright). Nosotros íbamos grabando, él nos hacía una mezcla rápida, le dábamos un toque y, así, fue pasando un año en que fuimos cocinando un puñado de canciones. Hicimos una prueba con algunos temas. Mandamos el primer single, ‘For Sure’, a varios productores y mezcladores, para que trabajaran en ella, la hicieran sonar mejor y… descubrimos que lo que más se acercaba a lo que queríamos era lo que habíamos hecho nosotros. Eso nos dio la confianza para tirar hacia adelante.

Aprendimos a confiar en nosotros, en nuestro instinto. Creo que tomamos la decisión correcta. Nos empodera cara al futuro. Nos permite decirnos que podemos hacerlo solos. No necesitamos irnos lejos o recurrir a otro productor, porque nosotros podemos conseguir sonar como queremos. Steve fue genial en entender lo que queríamos y traducirlo a [empieza a mover las manos, como si manejara los mandos de una mesa de sonido]. Nos dio todo el tiempo que necesitábamos. Estoy muy feliz, creo que es el disco que mejor suena de todos los nuestros. En este punto de mi carrera –36 años, seis álbumes ya– por fin aprendí cómo hacer que un disco suene bien (risas).

La hoja promocional proclama que este es vuestro disco más eufórico. Pero yo pienso todo lo contrario, que es el más melancólico. ¿Quién crees que tiene razón?
A mí también me sorprendió cuando lo leí. Fue como “¿de verdad?” (risas). Sí que es un poco ambos… pero yo creo que es melancólico también. El disco es sobre cómo se cocinan a fuego lento emociones fuertes. Hemos intentado crear un equilibrio entre canciones alegres y las baladas. He explorado aspectos más oscuros del pensamiento en mi interior pero, a la vez, mirándolo todo con cierto optimismo, con esperanza por tiempos mejores. Una canción lenta como ‘Glada’, que abre el álbum, tiene una atmósfera de poesía y de belleza, asentada en mi sentimiento de merecer amor. Porque trata de una persona luchando con ella misma, luchando con el sentimiento de creer que no merece el amor. Pero enseguida me sumerjo en el sentimiento de que sí merezco amor. Así que en esta canción tan lenta la persona lucha con ella misma, con sus deseos y con su alma. Y hay una liberación final y júbilo; o sea, que es ambas cosas. No creo que [‘As long As You Are’] sea ni del todo eufórico ni del todo melancólico. Lo que queremos crear es el equilibrio, porque las personas no somos unidireccionales, somos multidireccionales, tenemos sentimientos diversos que luchan. Y eso es lo que nos hace humanos, eso es lo que hace que el mundo siga.

«El disco no es ni del todo eufórico ni del todo melancólico, porque las personas no somos unidireccionales»

El disco fue grabado antes de la pandemia. ¿Crees que ahora se se entiende diferente a cuando lo grabasteis, debido a las circunstancias? Porque parece ajustarse a la atmósfera actual.
Por todo lo que está ocurriendo en el mundo las canciones toman un significado diferente. Incluso la portada del disco o el título adquieren un significado diferente. Ya no podemos confiar en cosas que dábamos por sentadas antes de la pandemia. La imagen de la portada es una casa aislada en mitad del agua… y luego nos encontramos atrapados en nuestras casas, sin poder salir. Fue como “Oh,¡Dios mío!” (risas). ¿Qué significa? Porque, por supuesto, esta pandemia hace cambiar cómo la gente se refleja en el disco, les hace entenderlo de una manera muy distinta. Hay canciones escritas y grabadas antes del asesinato de George Floyd y de las protestas surgidas contra los disparos de la policía de EEUU y, más importante aún, contra las desigualdades que sufre la población negra. Y algunas de las canciones han adquirido esos significados también. Cuando acabamos el disco, se lo envié a mi hermano mayor. Y pensó que ‘Thrill’ iba sobre la violencia policial. Yo le aclaré que la canción iba sobre el aislamiento, sobre las enfermedades sociales que hacen que nos aislemos, de cómo estos sentimientos van creciendo y nos ahogan. Pero también se relaciona con la desigualdad racial, con los problemas que hay en EEUU al respecto. Y está relacionado con el abuso social, con el aislamiento en nuestras comunidades, especialmente en EEUU, condiciones que no parecen que vayan a cambiar. El racismo sistémico, el supremacismo blanco, todos estos factores dominantes que están tomando la palabra en este momento a la vez, en nuestras casas y durante esta pandemia.

«Esta pandemia hace cambiar cómo la gente se refleja en el disco, les hace entenderlo de una manera muy distinta»

La situación en el mundo y en nuestro país es muy dura ahora mismo. Así que sí creo que esta coyuntura va a afectar a la manera en que la gente va a escuchar este disco. Y espero que ofrezca consuelo. Como ‘Waking’, que es una canción sobre levantarse y hacer algo, en vez de quedarte paralizado por el miedo, de quedarte en la cama hasta que la mañana se convierte en la tarde, de compadecerte de ti mismo. Es: «¡espabila y haz algo! Haz algo por ti mismo, obtendrás algo para ti y los demás, algo que te volverá». [Sam se va acalorando]. No escribí esas palabras para el público, sino para mí: «¡Levántate! ¡No te quedes paralizado! ¡Haz algo! ¡Comparte algo! ¡Sé parte de tu comunidad!». Esta clase de cosas son realmente importantes en este momento, con todo lo que está ocurriendo. Para mí, es importante encontrar tus verdades y decirlas. No quedártelas para ti mismo, sino compartirlas, porque la humanidad es nuestra experiencia compartida, y así continuar el ciclo de la gente que ofrece algo a cambio.

«La guerra de la que hablo no es solo con armas, sino la guerra de culturas, la guerra de ideologías, en la que hemos nacido. Yo nací en una cultura de guerra, como nacieron mis padres, sus padres… Lentamente, vamos cambiando, pero mucho de estos problemas continúan»

‘Born in a War’ es mi tema favorito del álbum. Creía que estaba relacionado con la situación actual en EEUU pero, por lo que comentas, obviamente no es así. ¿Cuál es su significado, pues?
Desafortunadamente sí que va de la situación actual, porque la violencia relacionada con las armas de fuego es continua en EEUU. Y la canción va de eso, de violencia armada, de los fundamentos de lo peor, de cómo se enraízan estas fuerzas militarizadas en la educación de los niños. Las armas que entran en las escuelas son las que hieren a estos niños. Va sobre la batalla de ideologías que sucede no solo en EEUU sino en el mundo. Y, más que de EEUU, hablo de mis experiencias de cuando era niño. Crecí en una pequeña ciudad de Carolina del Norte. La persona típica iba a cazar el sábado y a la iglesia el domingo. Pero mi familia no era así. Por ese motivo, yo era diferente. El primer día de clase, el resto de niños te preguntaban a qué iglesia ibas. Y yo contestaba: “¿Iglesia? ¿Qué?”. Para mí, parte de la batalla es contra esta ideología cristiana, que está realmente arraigada en la sociedad americana y que se manifiesta contra el progreso de muchas maneras, que habla continuamente de patriotismo, desde un punto de vista bélico. Es esa idea que tienen de libertad de religión que, realmente, significa: “yo quiero mi libertad de religión, así que tú no tengas la tuya”.

La guerra de la que hablo no es solo con armas, sino la guerra de culturas, la guerra de ideologías, en la que hemos nacido. Yo nací en una cultura de guerra, como nacieron mis padres, sus padres… Lentamente, vamos cambiando, pero muchos de estos problemas continúan. Cuando escribí la letra de la canción y la titulé ‘Born in a War’, dudé si era el título adecuado, si no era una falta de respeto a los niños que sufren una guerra de verdad en sus países. Pero también creo que los niños americanos realmente crecen en un país casi en guerra, que muchos niños (y sus padres) no tienen la protección ni el cuidado que otros sí. En el momento en que “Black Lives Matter” es algo tan importante de expresar y de defender, hay que recordar que hay gente que lucha contra esta idea. [La canción] Se enfrenta a eso. Se escribió antes, pero habla de la situación actual. Porque la situación política es la misma que ha sido durante las últimas décadas y, por desgracia, esto no está cambiando. Cambiaremos cuando empecemos a tratar a la gente como personas y no como estadísticas. ¿Por qué estamos peleando con nuestros propios ciudadanos? Son nuestros vecinos, ¿por qué luchamos contra ellos? ¿Por qué no los tratamos como a ciudadanos americanos? ¿No se supone que somos iguales? Si crees en los ideales americanos, estarías luchando por la gente de América, no contra ellos. No lo sé. Es que me pongo… [aprieta los puños] ¡Brrr!

«Espero que Trump no salga reelegido y que, inmediatamente, sea juzgado por todo lo ilegal que ha hecho durante su mandato. Es uno de los peores seres humanos en la historia»

Entonces… ¿qué esperas de las elecciones de noviembre?
Personalmente, espero que el actual presidente no salga reelegido y que, inmediatamente, sea juzgado por todo lo ilegal que ha hecho durante su mandato. Es lo que deseo y espero, que pague por todas las atrocidades que ha cometido a un montón de gente, como el muro, la guerra contra los inmigrantes, la falta de preparación y cuidados en la pandemia, los crímenes financieros… Ha sido uno de los peores seres humanos en la historia. Eso es lo que espero que también piense otra mucha gente… Pero sé que hay muchos que no, que votarán por él. Eso es muy triste. No sé qué esperar. Es bastante aterrador. Nunca creímos que saldría elegido, fue una sorpresa, y sería otra horrible sorpresa para el final de este año también horrible. ¡Oh, Dios! (ríe y se echa las manos a la cabeza). ¡No quiero pensar en que vaya a salir elegido otra vez!

Sobre el vídeo de ‘Thrill’, ¿es un homenaje de ‘Nothing Compares to You’ de Sinead O’Connor?
¡No! Lo divertido es que, cuando el vídeo salió, alguien ya dijo: “¡Oh! ¡Es Sam haciendo de Sinead O’Connor!”. ¡Y yo ni me acordaba de ese vídeo! No fue a propósito.

Tengo una pregunta un poco tonta, pero no puedo evitar la tentación… No sé si recordarás que, en vuestro tuiter, en 2015, colgasteis una canción de un grupo español llamado Mecano, ‘Me colé en una fiesta’, diciendo “¡no podemos parar de escucharlo!”. Aquí se armó algo de revuelo porque, aunque es el grupo más exitoso de la historia en España y tuvieron también mucho éxito en Sudamérica, Francia e Italia, existe la percepción de que el mundo angloparlante son desconocidos. ¿Cómo los conocisteis? ¿Los seguís escuchando?
Estoy segurísimo de que fue cosa de William. ¡Ojalá estuviera él aquí para hablar de ellos! Él es el que los conoce. Es muy fan.

Future Islands / As Long as You Are

5

Si Sam T. Herring lleva toda la vida buscando el amor verdadero y luchando contra sus propios demonios, el nuevo disco de Future Islands transmite que sus guerras internas han terminado o, al menos, se han dado un descanso. ‘As Long as You Are’ se abre con ‘Glada’, una balada cuyo título significa «feliz» en sueco -y también es el nombre de un tipo de pájaro típico del sur de Suecia que en español se conoce como el milano real- porque Sam al fin ha encontrado la felicidad en el mencionado país escandinavo junto a la actriz sueca Julia Ragnarsson (la muchacha pelirroja de ‘Midsommar‘ para más señas), y en la que, con todo el dramatismo de siempre, Sam se pregunta: «¿qué he hecho para merecer el mar otra vez, para finalmente encontrar el amor, después de todo lo que he hecho?».

El nuevo disco de Future Islands no presenta novedades sonoras de ningún tipo, pero sí de «mood» en el sentido de que el estado de ánimo de Samuel T. Herring ha influido en unas composiciones que suenan especialmente contentas consigo mismas, confiadas, sin que esto reste particularidad al sonido de la banda de Baltimore. Siempre han venido a la mente nombres como New Order, Bruce Springsteen, The Killers o OMD a la hora de hablar de la música de Future Islands, pero estos nunca han dejado de caracterizarse por un sonido romántico y apasionado que, sin embargo, siempre ha sonado elegante y compuesto, como una mezcla de calma y tormenta sucediendo al mismo tiempo. ‘As Long as You Are’, un disco producido por ellos mismos pues, como nos ha contado Sam en una entrevista que publicaremos próximamente, «había algo que nos faltaba en ‘Singles’ y en ‘The Far Field’» en tanto que «sentíamos que los productores con los que trabajábamos fallaban en escuchar lo que queríamos», plasma de manera especialmente mágica este equilibrio, aunque las canciones no sean siempre las mejores.

La razón de que ‘As Long as You Are’ suene mágico son sus melodías instrumentales, en concreto las de teclado. ¿Existe alguna banda de pop hoy en día cuyos arreglos de sintetizador suenen tan cálidos y nostálgicos, como si buscaran emular la vaporosidad y belleza de una aurora boreal… y lo consiguieran? En ese sentido, las mejores canciones del disco no son solo tan uptempo como ‘For Sure‘, un single típico de Future Islands -en el buen sentido- que habla sobre «el amor y la confianza porque el uno no puede existir sin el otro»; sino que también pueden ser tan contemplativas como ‘Moonlight’, una canción sobre aceptarse a uno mismo de preciosos adornos electrónicos.

El amor a uno mismo y, por tanto, la capacidad para expresar amor a los demás, es un tema recurrente en ‘As Long as You Are’, de ahí quizás que las canciones reflejen el estilo vespertino y melancólico de su cubierta, yendo de la euforia al intimismo. ‘Plastic Beach’ es otro de esos himnos llenaestadios que hacen sonar a Future Islands como The Killers, y en el que Sam aboga por «aprender a quererte a ti mismo sin importar lo que hayas hecho en el pasado, o precisamente por esa razón», mientras ‘City’s Face’ es calma ante todo gracias a una base de teclado que no puede sonar más meditativa a pesar de que la canción hable sobre «estar lleno de paranoia» y sobre «perder el orgullo». Una de las pistas más interesantes del álbum es ‘The Painter’, que utiliza un ritmo próximo a la música disco para seguir indagando en el crecimiento personal de Sam: «el miedo te ha dejado vacío, y esconderte es tu tumba» es una de sus sentencias. Sin embargo, la canción se queda a medio gas y no puedo dejar de pensar en que alguien como Porches habría hecho algo mucho más atractivo con ella, mucho más memorable.

Y ese es el problema de ‘As Long as You Are’: muy temprano las canciones pasan a ser indistinguibles unas de otras, sobre todo en la segunda mitad. ‘Waking’ busca ser tan «radio-friendly» como el momento más comercial del Boss, pero no deja de ser una variación de otras cosas, y ‘Hit the Coast’ no puede cerrar el largo de manera más redundante. Y es cierto que los teclados de ‘Thrill’ son una maravilla, pero a pesar de lo relevante que suena esta composición que habla sobre la necesidad de expresar nuestros problemas, y de la condena para la salud mental que dejar de hacer eso puede suponer, la canción nunca despega. El disco sí deja dos buenos temas en su primera mitad como ‘Born in a War’, un enérgico corte en el que Sam recuerda que nació en un pueblo «donde puedes comprar pistolas en cualquier parte» pero «no aprendes mucho en las escuelas públicas» y cuya melodía de teclado parece dejar un rastro fluorescente en el cielo, y la bonita ‘I Knew You’. Son dos momentos de gloria en un trabajo de Future Islands que se deja escuchar, pero en el que ha primado demasiado precisamente el «mood», no tanto el ánimo de trascender.

Calificación: 6,5/10
Lo mejor: ‘For Sure’, ‘Born in a War’, ‘I Knew You’, ‘Moonlight’
Te gustará si te gusta: New Order, The Killers, Twin Shadow
Youtube: vídeo de ‘For Sure’

‘Discoteca’ es el llenapistas inexistentes de los franceses Ascendant Vierge

9

Ascendant Vierge -es decir, Ascendente Virgo- son un dúo francés formado por el productor Paul Seul, también conocido como Casual Gabberz, y la cantante Mathilde Fernandez. Son tan sólo medio conocidos gracias a una canción llamada ‘Influenceur’ de acelerada base techno que nos sitúa en los años 90 más gamberretes. Más desapercibida está pasando otra canción solo ligeramente más fina, una que llamaban ‘Discoteca’ en un año en el que no se puede ir para nada a las «discotecas».

El tema incluido en una compilación de Nadsat sobre nueva electrónica francesa que sale a la venta el 30 de octubre, en verdad de nuevo no tiene nada: un bombo de technazo, efluvios de trance y hardcore y una melodía del electropop más comercialote junto al guiño a la lengua de moda en las listas internacionales, el castellano, van constituyendo el típico hit que habría triunfado en los años 80 de mano de alguien como Trans-X, pero está condenado a pasar desapercibido hoy en día.

11º en la penúltima edición del JNSP Song Contest de nuestros foros, donde competían otros «growers» como ‘2 Cents’ de Rainsford o ‘Close To You (Moonlighting)’ de Cosima, forma parte de un EP que acaba de salir muy discretamente titulado ‘Vierge’, donde han incluido el mencionado ‘Influenceur’ o la trance ‘Faire et refaire’. Carne de cañón para los seguidores de gente como Sofi Tukker o festivales tipo Mad Cool y Low si es que estos vuelven.

Lo mejor del mes:

Los Premios MIN se celebran en medio de la crisis: ¿nos unimos o nos «tiramos por un barranco»?

7

Los Premios MIN, que otorga la Unión Fonográfica Independiente en apoyo de los sellos independientes, han podido celebrarse finalmente, tras haber tenido que ser aplazados la pasada primavera por circunstancias por todos conocidas. La ceremonia tradicional se ha transformada en programa televisivo grabado y editado, bastante entretenido bajo la presentación de Arturo «No nací indie, ¿vale?» Paniagua, que nos trasladó a los clubs pidiendo a Carlangas que no se sacara «la china del bolsillo» todavía; y Leonor Watling, también bastante divertida en un par de momentos. Sobre todo cuando regaló una lupa para buscar a grupos femeninos en festivales llenos de Vetusta Morlas y Vampire Weekends (saludos a Sony), y cuando reveló en exclusiva mundial la manera en la que los músicos independientes están sobreviviendo a la pandemia: manteniendo su «verdadero» trabajo.

Entre los grandes ganadores han destacado Novedades Carminha. No solo se han llevado 3 premios, sino que además han sido 3 de los más importantes: Mejor Álbum Pop por ‘Ultraligero‘, Mejor Artista y Mejor Directo. Este último bastante gracioso tras ser presentado por un vídeo, adivino que de La Riviera, en el que quien cantaba era en realidad Dellafuente y no Carlangas. Era este en todo caso quien acudía a plató a recoger los premios, muy merecidos, si bien dejando como grandes derrotados de la noche a La Casa Azul y La Bien Querida.

Aunque esa no fue la gran sorpresa de la noche. La sorpresa de la noche fue sin duda que en España votáramos a James Bagshaw de los Temples como mejor productor del año por encima de Refree, entre otros, por su (buen) trabajo para Anni B Sweet. ¿De verdad hemos hablado demasiado poco del talento internacional en España? Más merecido fue el galardón a la Mejor Canción a la cantautora, por la sobresaliente ‘Buen viaje’; mientras el premio al Mejor Álbum del Año era para Kiko Veneno por ‘Sombrero Roto’, pese a que este había perdido el premio a Mejor Disco de Pop.

Kiko Veneno podía actuar para presentar ‘Obvio’, una de nuestras canciones favoritas de tamaño disco, y también junto a Rodrigo Cuevas, Carlangas y Anni B. Sweet en una versión de ‘Volando voy’ que tuvo un poquito de cada cual. Además, Kiko era entrevistado por Coque Malla para el programa -uno de los beneficios de que todo esto fuera editado- y ambos dejaban un par de perlas: Kiko Veneno agradecía haber triunfado solo «moderadamente» para no haber «generado envidias» (saludos a Rosalía, C. Tangana y la sociedad española), y Coque Malla hacía hincapié en lo «espiritualmente triste» que es no poder tocar para tu público, al margen de lo que está suponiendo económicamente. Además, actuaban Novedades Carminha desde los estudios Metropol de Madrid, en «guiño a los artistas y sellos», en un show muy local de ensayo; Aleesha, desde la sala Apolo de Barcelona, como «apoyo a las salas de ocio nocturno», en una actuación muy «Bad Gyal»; y Guitarricadelafuente desde Aranda de Duero, como «sí­mbolo de todos los festivales que no se han podido celebrar este año», dando la nota intensa.

Entre momentos de alzar las cejas, como ver a PUTOCHINOMARICÓN nominado en «Músicas Urbanas» junto a Kase.O, otros bastante enternecedores como ver a Las Migas decir que llevaban esperando el Premio MIN mucho tiempo, y otros indescriptibles como ver a Viva Suecia en un váter; la gala MIN puede presumir de haber salido viva del reto de programarse sin público y en la tele. A su término quedan dos maneras de tomarse las cosas: la directora de la UFI apeló a luchar contra la crisis unidos. Rodrigo Cuevas, en cambio, en uno de los premios que recogió -uno por vídeo, otro en estudio (?)-, dijo que igual tenía algo de «poético» «tirarnos por un barranco» si las cosas siguen así. El tiempo dirá cuál de las dos es la buena. Así ha quedado el palmarés:

Premio The Orchard al Álbum del Año: Sombrero Roto de Kiko Veneno
Premio Radio 3 a la Canción del Año: Buen viaje de Anni B. Sweet
Premio Fluge al Mejor Artista: Novedades Carminha
Premio AIE al Mejor Artista Emergente: Rodrigo Cuevas
Premio Ticketmaster al Mejor Directo: Novedades Carminha
Mejor Álbum de Pop: Ultraligero de Novedades Carminha
Mejor Grabación de Electrónica: Puerta de la Cânne de Califato ¾
Mejor Grabación de Músicas Urbanas: Remixes y Regalos de Kase. O
Mejor Álbum de Jazz: La Guapería de Zenet
Premio Gibson al Mejor Álbum de Rock: Balanceo de Cala Vento
Mejor Álbum de Músicas del Mundo y Fusión: Manual de Cortejo de Rodrigo Cuevas
Mejor Álbum de Flamenco: Cuatro de Las Migas
Mejor Álbum de Música Clásica: El Baile Perdido de Raquel Andueza & la Galanía
Premio Etxepare al Mejor Álbum en Euskera: Aitzstar de Niña Coyote eta Chico Tornado
Mejor Álbum en Catalán: Per la Bona Gent de Manel
Mejor Álbum en Gallego: Segundo Fogar de Os Amigos Dos Músicos
Premio SAE Institute a la Mejor Producción Musical: Universo por estrenar de Anni B. Sweet
Premio Sol Música al Mejor Videoclip: ‘Con las ganas (versión 2009)’ de Zahara
Mejor Diseño Gráfico: Nacer en Marte de Lidia Damunt
Mejor Artista Internacional: Nick Cave & The Bad Seeds
Premio de Honor Mario Pacheco: Kiko Veneno

Crítica: ‘Banana Split’ aúna cocina y casi todo tipo de música, con un punto canalla

10

Hacia las 21.00 horas de ayer Amaia anunciaba single con Alizzz, mano derecha de C. Tangana, un «Encuentro» que puede ser un hit o un WTF tamaño ‘Corazón contento’ remezclada por Tainy. El caso es que el tema no viene con las novedades de este viernes, sino que llegará en una semana, lo cual puede guardar relación con que a las 23.00 horas la cantante apareciera en prime-time, hablando de que su carrera tenía que evolucionar. Fue la primera invitada de ‘Banana Split’, el nuevo programa de Mikel López Iturriaga, muy conocido por el pelotazo de ‘El Comidista’.

Un inicio titubeante, con un plano 100% amateur ahora sabemos que deliberado, y con un guiño a los lectores de su web repetido un par de veces («odio el maíz en las ensaladas»), dio paso en verdad a un programa ágil y bastante divertido en el que cada invitado ocupaba solo lo que da de sí, para enseguida dar paso al siguiente. Cada programa, que consiste en elaborar una playlist temática, anoche sobre «comida rápida/hits inmediatos», no estará dedicado a uno o dos artistas, sino a muchos de ellos en un desfile sin denominador común, procedente de la nueva y de la vieja escuela. No se veía en un mismo espacio televisivo a personajes tan dispares desde ‘Rockopop’ y todos aquellos programas que repasaban las singulares listas españolas, donde lo mismo te puede salir Barón Rojo que Betty Missiego y por casualidad Los Punsetes en la semana de salida.

Sin lugar al menos de momento para los Alboranes, los Dalmas y los Bisbales -que para ellos está La 1 y el programa de Bertín Osborne-, ayer cupieron en 50 minutos Rebeca -sin pajolera idea de cómo «pelar» una cebolla- hablando de la historia de ‘Duro de pelar’ como si estuviera en ‘Con las manos en la masa’; La Habitación Roja hablando sobre si su carrera está más bien en el «segundo plato», en el «postre» o en las «copas»; Fuel Fandango intentando emplatar unas cocochas con bastante cara de susto; Hinds dando clases en Malasaña de cómo ser influencer (o cómo comerse un helado sin parecer un pervertido sexual); y así de una cosa a otra.

Hubo varios momentos insólitos: Amaia comiendo con restos de kebab por toda la cara o comparando su música con unos «espaguetis con tomate de bote» porque «es lo único que sabe hacer», ese par de miembros de La Habitación Roja poniéndose las botas en una tasca mientras solo hablaban Jorge Martí y Pau Roca, ese emoticono que le plantaron a Iturriaga en post-producción cuando Hinds soltaron que se come mejor en Estados Unidos que en Europa… Cuando este programa de La 2 de RTVE recurre a ese montaje cabrón, a lo ‘Granjero busca esposa’ o ‘First Dates’ de Cuatro, es cuando más entretiene y divierte: totalmente «chanantes» fueron el momento «cambiazo» del ketchup, que debería mostrarse ya en todos los programas de cocina «fake»; o ese instante en que se mostró cómo el equipo esperaba a que pasaran un par de traperos para seguir rodando.

Esos dos traperos de espaldas caminando, anónimamente a lo lejos, pueden representar, más que a las nuevas generaciones, en el programa representadas por Amaia, J Cruz y otros que vendrán, al público generalista. El programa se estrenó, por debajo de la media de la cadena, con 236.000 espectadores y un 1,8% de share. Pero como ‘Muchachada Nuí’, ‘Banana Split’ tiene madera, si se le deja crecer, para convertirse en un programa de culto: tiene el conocimiento de las dos áreas tratadas, un humor muy necesario estos días y siempre (esos planos de Omar Montes y Mala Rodríguez perreando con la canción escrita por Iturriaga), razón en muchos de sus dardos tirados (¿puede un vasco tener flow rapeando? ¡ese «un 1% de royalties para el letrista»!) y respeto por los artistas: ni la actuación de Fuel Fandango, interpretando ‘Despertaré’ por cuarta o quinta vez en La 2, ni la de Virginia Maestro versionando a Miley Cyrus, se recortaron «porque esto es tele». 8. Ver el programa al completo, aquí.

¿Qué te pareció 'Banana Split'?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Marcelo Criminal sonará en Radio 3 después de lloriquear por ello en ‘Dentro y en contra’

4

Marcelo Criminal está «dentro» de la industria musical sobre todo desde el éxito de ‘Perdona (ahora sí que sí)’ de Carolina Durante con Amaia, que incluso alcanzaba la lista de éxitos española hace un par de temporadas; pero también está «en contra» de dicha industria como puede comprobarse por su sonido totalmente descuidado y lo-fi aunque sea buscado. A todas luces, Marcelo, quien se describe a sí mismo como un «niño murciano que expresa sentimientos», es una especie de Daniel Johnston español y editado por una indie (Sonido Muchacho).

El nuevo single de Marcelo Criminal es ‘Dentro y en contra’ y vuelve a ser uno de esos números de rock lo-fi extremo que practica el autor de ‘Repentino brote de añoranza y amor‘. No es su primer single de 2020, por otro lado: antes llegaron ‘La balada de Marty McFly’ y ‘JL, frente a su ordenador’ y después tres demos llamadas ‘Operación Triunfo’, pero sí es uno de los más inmediatos que jamás ha publicado, aunque solo sea por lo presente que suena su voz en la grabación y por lo gracioso de la letra, un comentario desolado sobre la industria musical hecho desde dentro y desde la ironía, llegando a lo meta.

«Agradezco las catarsis de la música pop, y quiero formar parte de todo esto» es la primera frase que emite Marcelo en ‘Dentro y en contra’, para después revelar su intención de destapar algún tipo de secreto de la industria que esta no quiere desvelar: «Voy a montar una banda y os vais a enterar de que vivimos a costa de un millón de muertos». Ya en las dos primeras estrofas queda claro que Marcelo vela su ironía con un ánimo siniestro que se confirma en el pasaje siguiente: «Si no sueno en Radio 3 me dispararé en el pie, y diré a todos que solo era una broma» puede incitar a la carcajada o dar un escalofrío depende de cómo te pille de ánimos. Por suerte, Carmona pinchará esto el lunes, como ha comentado en nuestro Instagram.

En los momentos finales de ‘Dentro y en contra’, Marcelo canta «y si logro despegar yo prometo olvidar a todos los empresarios de Londres hasta Roma» para terminar clamando: «¡Toda España cantando la misma canción!» Difícil lo tiene ‘Dentro y en contra’ para sonar en «toda España» cual hit de Aitana con David Bisbal, pero el espíritu esperanzado a la par que irónico de la canción, así como sus guitarras distorsionadas en la onda de Sparklehorse, pueden crear adicción.

James Blake / Before

4

James Blake ha ido progresivamente ampliando su paleta sonora hacia el R&B o el hip hop. La decisión le ha dado muchas alegrías, y resulta que los mayores éxitos de su carrera los ha cocido junto a Kendrick Lamar, Travis Scott, Anderson .Paak o incluso una artista española. Sin embargo, algo de encanto se ha ido perdiendo por el camino desde sus dos primeros discos y, aunque ni ‘The Colour In Anything‘ ni ‘Assume Form‘ estaban tan mal como aseguraban algunas voces, pues no pueden estarlo si contaron con temazos como ‘I Need a Forest Fire’, ‘Can’t Believe The Way We Flow’ o ‘I’ll Come Too’; es cierto que se ha dejado de reconocer a James Blake en la lista de temas más escuchados en las plataformas digitales de James Blake.

Este nuevo EP de 4 canciones parece una reacción a eso; él lo plantea como un paso adelante gracias a la confianza que ha ganado para cantar sobre beats más bailables, y de alguna manera al mismo tiempo supone una vuelta a sus inicios. Nos encontramos a James Blake solo, confinado como siempre le imaginamos, expresando su amor y desamor sobre una serie de beats que reconoce influidos de nuevo por el dubstep, pero también por las raves o el jungle.

Las 4 composiciones son viajeras. Como nos indicaban ayer en un comentario, si el tema principal juega con el «voguing» es porque James Blake ha compuesto el tema del concurso de voguing ‘Legendary’ de HBO, que su pareja Jameela Jamil ha presentado, y de hecha ella misma aparece acreditada como colaboradora. Pero antes de que ‘Before’ explote todo su potencial en su segunda mitad, es un corte sugerente que no adivinarás que acaba tan arriba. El final ‘Summer of Now’ sigue un proceso similar: cuando comienza parece un himno tan elevado como ‘It’s a Fire’ para Portishead; después va añadiendo beats y acelerando su pulso para acercarse a los territorios de Jamie xx. Siempre sin dejar el «alma» de su música favorita fuera, aporta una canción tan jazzy y tristona como ‘Do You Ever’, con arreglos de cuerda con Nico Muhly; y la inicial ‘I Keep Calling’, otra oda a un ser querido que pasa del anhelo en uno de sus pasajes al absoluto gozo del mismo. Producciones todas pequeñas y modestas, a veces retazos, pero siempre de gran fondo y corazón.

Calificación: 7/10
Lo mejor: ‘Before’, ‘I Keep Calling’
Te gustará si te gusta: Caribou, Burial, Jamie xx
Escúchalo: Youtube

Major Lazer hacen bailar merengue a Paloma Mami en ‘Que lo que’

7

Cinco años después de ‘Lean On’, el petardazo dado por Major Lazer con MØ y DJ Snake que nadie vio venir, y que se convirtió en su momento en la canción más escuchada de la historia de Spotify, el trío compuesto por Diplo, Walshy Fire y Ape Drums vuelve con un nuevo disco que ya había sido anunciado a bombo y platillo pero permanecía inédito. ‘Music is the Weapon’ sale ya mismo, el próximo viernes 23 de octubre, y se compone de 12 canciones, la mitad de las cuales ya has escuchado si has estado atento o atenta a los últimos lanzamientos del grupo (especialmente ‘Que calor’ con J Balvin y El Alfa ha sido un hit en streaming, e incluso llegó a sonar en el intermedio de la Super Bowl de este año, que sucedió aunque ya nadie lo recuerde).

Así, además de los singles ya publicados de Major Lazer con Nicki Minaj, J Balvin, Anitta, Marcus Mamford de Mamford & Sons o Khalid, entre otros, porque estos temas han solido contar con más de un artista invitado, el tracklist de ‘Music is the Weapon’ descubre nuevas colaboraciones de Alessia Cara (que abrirá el disco nada menos), French Montana, Skip Marley o Paloma Mami, cuyo ‘Que lo que’ ya puede escucharse.

La cantante chilena ya nos contó que preparaba single con Diplo y que este no formaría parte de su debut -que sigue sin anunciarse- pero no mencionó que ‘Queloque’ sería un tema tan animado y festivo en el que parecen convivir ritmos de reggaetón y de merengue acelerado con ecos flamencos. Con tracklist y audio os dejamos.

1. Hell and High Water (feat. Alessia Cara)
2. Sun Comes Up (feat. Busy Signal & Joeboy)
3. Bam Bam (feat. French Montana & BEAM)
4. Tiny (feat. BEAM & Sheensea)
5. Oh My Gawd with Mr Eazi (feat. Nicki Minaj and K4mo)
6. Trigger (feat. Khalid)
7. Lay Your Head On Me (feat. Marcus Mumford)
8. Can’t Take It From Me (feat. Skip Marley)
9. Rave de Favela (feat. MC Lan & Anitta)
10. Que Lo Que (feat. Paloma Mami)
11. Marijuana (feat. Nucleya & Rashmeet Kaur)
12. Que Calor (feat. J. Balvin & El Alfa)

Lidia Damunt lleva ‘Bolleras como tú’ a PC Music gracias a PUTOCHINOMARICÓN

3

Cada viernes o casi sale un interesante surtido de remixes en los que vale la pena detenerse, pero el que presenta hoy Lidia Damunt es especialmente gracioso por varias razones. En primer lugar el tema remezclado no pertenece al último disco de la cantautora murciana publicado aún no hace ni un año, sino que es más antiguo, sin que esto suponga un obstáculo en absoluto… pues el tema en concreto es ‘Bolleras como tú’, su mayor éxito. Y en segundo lugar, el remix ha corrido a cargo de Chenta Tsai aka PUTOCHINOMARICÓN, quien ha decidido quitarle al corte original todo sus componentes country para sumergirlo en los terrenos raveros e híper-pop de la PC Music.

En Instagram, Chenta ha explicado la ilusión que le ha hecho firmar este remix: «Llevo siguiendo y admirando a Lidia Damunt, Hello Cuca (y realmente todxs lxs artistas de Austrohúngaro) desde el principio de los tiempos. Me enseñaron, desde sus canciones, a construir un universo propio en respuesta a la hostilidad del exterior, lejos de nuestras habitaciones adolescentes, las paredes de gotelé repletas de pósters de Miguel Ángel Muñoz y Orlando Bloom pegadas con «blue tack»». Como apunte, una de las artistas de Ausotrúngaro, Masionería, edita single hoy, el cual puedes escuchar en nuestra playlist de novedades.

El artista continúa en su escrito: «En este universo cabía todo lo que rechazaban de nosotrxs – La irreverencia, la subversión, el ‘frikismo’, la ‘mala educación’, y fue de las primeras veces que escuché canciones escritas y producidas por personas que no eran hombres cis heterosexuales cantando sobre el amor romántico. Por eso me llena de alegría y honor haber tenido la oportunidad de remixear la canción ‘Bolleras Como Tú’. Gracias a Lidia por la oportunidad, a Ana Tenis y a Emilio Broc, quienes además fueron lxs primerxs en llevarme a tocar por primera vez a Barna. Os tengo muy presentes».

Cómo volver a escuchar aquello de «ahora ya no hay bolleras como tú» o «un día me dejaste tirada en el párking / apareció tu novia y te fuiste con ella» por primera vez, como si fuera una producción de A.G. Cook para Charli XCX, gracias a PUTOCHINOMARICÓN:

Bellepop, entre Pussycat Dolls y Flos Mariae en su regreso tras 18 años

32

Bellepop, aquella «girl band» surgida del programa ‘Popstars: todo por un sueño‘ de Telecinco que editó un único álbum en el año 2002 antes de disolverse, ha decidido volver 18 años después con un nuevo single feminista llamado ‘We Represent’.

El regreso de Bellepop con su formación original -Carmen Miriam, Elisabeth, Marta y Davinia, aunque sin Norma- incluye a dos nuevas integrantes, Roser y Mara Barros, las dos concursantes de aquel talent que más han prosperado, la primera gracias a singles temazos como ‘Fuego’ o ‘No vuelvas’ y a sus pinitos en la televisión, y la segunda gracias a su labor como corista de los directos de Joaquín Sabina, y ha sido posible gracias a un «crowdfunding» organizado por sus seguidores, como informa FormulaTV. El mencionado portal estrena el videoclip de este nuevo tema, dirigido por un Salva Musté que ha trabajado con Fangoria, La Prohibida o Ricky Merino.

La canción empieza con sintetizadores y percusiones dramáticas para dar paso a una pesadilla en la que parece haber irrumpido a cantar Montserrat Bellido Durán de Flos Mariae (y no somos los únicos que lo decimos). «Despierta de una vez, es el momento, déjate ver y muéstrate por dentro, hay mucho que enseñar, mucho por lo que luchar, somos quienes tenemos el mundo por conquistar», cantan alternando entre ciertos dejes rap y gruñidos a lo Christina Aguilera.

El estribillo de ‘We Represent’, épico, pirotécnico, parece diseñado para intentar llevar el tema a Eurovisión, aunque el año que viene ya está cubierto. El tema llega a su cumbre en el puente, que no se sabe si busca empoderar o inducir a la depresión: «esta vida ha sido dura, llena de dudas, pero tienes que seguir, hay que sobrevivir, eres quien eres, y es lo que tienes, nunca abandones esos sueños que te trajeron aquí». El audio, bajo estas líneas.

Amaia anuncia single con Alizzz y come kebab en ‘Banana Split’

9

Amaia ha anunciado nuevo single producido por Alizzz. ‘El encuentro’ sale el próximo jueves 22 de octubre a las 21.00 horas y sí, es la primera colaboración entre la autora de ‘Pero no pasa nada‘ y el productor de ‘Demasiadas mujeres‘, ‘Nunca estoy‘, ‘Booty‘, ‘No te debí besar‘, ‘Llorando en la limo‘ y otros éxitos de C. Tangana.

No será la primera vez que Alizzz produzca una canción de una concursante de Operación Triunfo: ‘Me quedo‘ de Lola Indigo y Aitana (compañeras de edición de Amaia) lleva su firma. Por su cuenta, Alizzz estrenaba hace unos días su primer single como artista solista -no como productor-, un sorprendente ‘Todo me sabe a poco‘ que viraba hacia el post-punk. Ya no es tan predecible lo que pueda haber salido de la unión de estos dos nombres.

Por otro lado, esta noche se ha emitido el primer episodio de ‘Banana Split’, el nuevo programa de Mikel López Iturriaga «El Comidista» que aúna gastronomía y música, y Amaia ha sido una de sus primeras invitadas. Amaia y Mikel han comido kebab y hablado de comida rápida, comparándola con la música de consumo rápido. Preguntada por qué canción le parece «fast food», Amaia nombra ‘Aprendiendo el sexo’ de Bad Gyal debido a su título y, dentro de su repertorio, escoge ‘Quedará nuestra mente’ porque es la que «más suele gustar». También señala que ‘Vas a volverme loca’ de Natalia, canción que ha versionado, le parece «fast food», en concreto una «hamburguesa», pero no para mal en absoluto: «esa canción tiene algo mágico, no sé explicar qué es, pero te engancha muchísimo, es una golosina». Finalmente, se arrancan Mikel y ella a cantarla. Recuerda aquí nuestra divertida entrevista con Iturriaga sobre ‘Banana Split’.