Inicio Blog Página 669

Qué esperar de ‘Chromatica’, el nuevo álbum de Lady Gaga: de house clásico a una gran colaboración

80

Lady Gaga es portada de la nueva edición de la revista PAPER, donde ha hablado sobre su nuevo disco, ‘Chromatica’, que sale el 10 de abril. La sesión de fotos es espectacular, futurista, muy Grimes, y aunque el texto describe muy por encima el contenido del álbum, sí ofrece información más detallada sobre él de lo que Stefani Germanotta compartió en Apple Music tras el estreno de ‘Stupid Love’.

De manera especialmente interesante, el álbum contará con una gran colaboración por parte de una artista femenina que se rumorea podría ser Ariana Grande. La autora de ‘thank u, next‘ no es nombrada en PAPER, pero la descripción de esta artista en el texto apunta a ella, pues habla sobre una «estrella del pop femenina que ha vivido un trauma inmenso frente al gran público». La canción que Gaga y esta artista han hecho juntas es un «monstruo de canción dance» en la que ambas celebran «las lágrimas» en la pista de baile.

El disco, en palabras de PAPER, de hecho será muy bailable y electrónico. En concreto su sonido se centrará en el del «house clásico», algunas de sus canciones contendrán «breaks bailables que compiten por ser los más grandes del tracklist», otras «codas de breakbeat», y en general las melodías serán grandes, «power-pop», emotivas y hechas para «enviar un chute de dopamina al cerebro». Según la revista, los sintetizadores de ‘Chromatica’ sonarán «elegantes y luminosos» y el álbum se compondrá de canciones que se pueden llorar bailando. Gaga asegura que ha hecho un disco para «soportar el dolor bailando» y que su fibromialgia y su estrés post-traumático -provocado por la violación que sufrió a los 19 años- le han inspirado a crear un trabajo que refleje ese dolor pero a su vez sea «una celebración constante». Otros temas que toca Gaga en ‘Chromatica’ son la «fuerza innegable de la feminidad» y los «antipsicóticos».

En otro punto de la entrevista, Gaga habla sobre el primer single de ‘Chromatica’, ‘Stupid Love’. Dice que sabe que la canción se filtró en enero y que consideró sacar otro primer single de ‘Chromatica’ tras la filtración, pero que al final siguió adelante con él porque había estado meses preparando el video y la coreografía. Por otro lado, Germanotta es preguntada por su tuit «no me acuerdo de ‘ARTPOP’ y desmiente que fuera en serio. «Me parece divertido que no se me permita tener sentido del humor», comenta. «Internet esencialmente es una broma muy grande, pero cuando yo hago una la gente se vuelve loca. No me arrepiento de mi arte ni pienso que nadie debiera hacerlo». De hecho, Gaga tiene en bastante estima este disco, pues incluso lo considera adelantado a su tiempo. «Escucho ‘ARTPOP’ y miro la música pop actual y veo muchas cosas que eran futuristas. O adelantadas a su tiempo. Y no me importa decirlo».

‘Élite’ vuelve en pleno estado de alarma, pero desperdicia la oportunidad

19

Ha querido el azar que el mismo fin de semana en que Netflix programaba la tercera temporada de ‘Élite‘ fuera el mismo en que se anunciaba el estado de alarma en toda España debido a la expansión del coronavirus. Estos sábado y domingo se han batido récords de consumo televisivo por razones evidentes, ¿y qué mejor plan que un atracón con las nuevas aventuras de Guzmán, Omander, Polo, Lu y demás nombres improbables en tu agenda… cuando tu agenda da igual porque todo el país ha echado el cierre?

El atracón, no obstante, ha sido un poco más indigesto de lo esperado. El equipo de guionistas del nuevo ‘Física o química’ daba con un buen punto de partida pese a que el final de la segunda temporada podría haber sido perfectamente el cierre de la serie: hay un nuevo asesinato en el instituto Las Encinas y aunque muchos estéis en pleno «eye rolling», la verdad es que hasta tiene sentido respecto a la trama. La tercera temporada de ‘Élite’ arranca postulándose como un nuevo whodunit a lo Agatha Christie, con un desastre de graduación que ni ‘Carrie’ y una banda sonora muy pop en la que es raro que no aparezca Sophie Ellis-Bextor con aquello de ‘Murder on the Dancefloor’. En concreto la del Teatro Barceló.

La fantástica Brigitte Laverne, La Habitación Roja, Putochinomaricón, Chvrches, Nos Miran, Mala Rodríguez y La Bien Querida, que entre esto y lo de Operación Triunfo puede ver convertida ‘Dinamita‘ en su canción más popular con un par de años de retraso; son algunos de los artistas que suenan en la tercera temporada de ‘Élite’ aunque -de nuevo- no siempre peguen muchísimo a unos personajes que deambulan entre lo pijo y lo marginal. Digamos que ni a unos ni a otros nos los imaginamos dentro de una tienda de campaña en Benicàssim. Nada que vaya a importarle a quien no le importe ver al mando de toda la investigación a una inspectora con la intuición de un pescado.

Mientras toda la parte más homoerótica de ‘Élite’ se reconduce en la tercera temporada y de manera insólita hacia el DRAMA, las Barbies son el mayor entretenimiento esta vez, sobre todo Lu, la «Barbie Latina», y Rebe, ahora más «Narco Barbie» que nunca. Mientras, Samu permanece eternamente compungido a un tupper de macarrones pegado, y se desperdicia la nueva situación de Guzmán como asalariado por las tardes a 3 euros la hora. Peor aún, los nuevos personajes no logran enganchar esta temporada como sí lo conseguía Rebe al llegar a la segunda. Malik es un mero comodín que aparece y desaparece sin que nadie se pregunte nada y Yeray no puede ser más irreal en su disposición millonaria. Por suerte parece que de cara a las cuarta y quinta temporadas, más o menos confirmadas, el lavado de cara de los personajes será total. Echaremos de menos a algunos de ellos, pero aquí ya se ha dicho todo lo que tocaba. 6.

Hoy arranca Cuarentena Fest, con los conciertos por streaming de Adriana Proenza, Confeti de Odio, Marcelo Criminal…

1

Durante la pandemia del coronavirus no son pocas las iniciativas que están surgiendo por parte de la industria musical para mitigar el impacto económico que sobre él ejercerá la situación de crisis global actual. Una de ellas es Cuarentena Fest, festival de “música en streaming en tiempos difíciles”, que arranca hoy.

Un total de 51 artistas están programados en el cartel de Cuarentena Fest, que se celebrará desde hoy 16 de marzo hasta el próximo viernes 27 de marzo. Los artistas retransmitirán conciertos desde sus casas o locales a través de sus redes sociales o de la web cuarentenafest.tumblr.com, y la encargada de romper el hielo será Adriana Proenza esta tarde a las 19.00. Después será el turno de Confeti de Odio a las 20.00, Marcelo Criminal a las 21.00 y Srta. Trueno Negro a las 22.00.

Además participan en Cuarentena Fest -en orden alfabético- airu, Alien Tango, Ángel Calvo, Apartamentos Acapulco, Ayalga, Bárbara, Betacam, Cabiria, Caliza, Carlota, Cariño, Casa Manuela, Casero, Casetes, Colectivo Da Silva, Cuchillas, Daniel Daniel, De Los Santos, Detergente Líquido, El Petit de Cal Eril, Elektra Insogna, Estrella Fugaz, Estrogenuinas, Evripidis and His Tragedies, Ganges, José Ignacio Martorell, Kids from Mars, Kora, Las Ligas Menores, Lashormigas, Le Nais, Lois, Malamute, Marcos y Molduras, Megansito el Guapo, mori, Paco Moreno y sus Rumberos, Papá Topo, Pavvla, Penélope, Pixel de Stael, rebe, Roldán, Santi (Autoescuela),Stephen Please, The Crab Apples y Valdivia.

El festival, explica, nace como «plataforma lúdica», pero «también pretende también ser un espacio de visibilización ante el desastre económico que, para un sector precario que está siempre en la cuerda floja, supone». Además anima a los fans a aportar su grano de arena económico al festival mediante donaciones que se repartirían entre los artistas que participan en él.

‘Resistiré’, un «flop» en su momento, vuelve a resucitar como himno contra el coronavirus

15

En este fin de semana de encierro por cuarentena, como medida contra el coronavirus del estado de alarma en el que vivimos, se ha escuchado ‘Resistiré’ de El Dúo Dinámico sonar en muchos patios. Perdón por la broma fácil, pero en cierta medida, y como esos aplausos espontáneos en homenaje al personal sanitario que emergían el sábado a las 22.00 (a partir de ayer son a las 20.00), se ha viralizado.

‘Resistiré’ es ya top 1 de iTunes España y si bien ya casi nadie utiliza la plataforma de pago de Apple, pronto podremos comprobar cuál está siendo su impacto en Spotify, donde ya era la canción más escuchada de estos artistas. A día de hoy suma 8.550.713 streamings en la plataforma sueca, cuadriplicando a ‘Quince años tiene mi amor’ o ‘Esos ojitos negros’, y ya con reproducciones suficientes como para ser galardonada con un disco de oro en España.

Aunque nos cueste creerlo, aunque sea la canción más famosa de Dúo Dinámico a día de hoy, en su momento no fue ningún hit. Dúo Dinámico vivieron su época dorada sobre todo en 1961 y 1962 y de hecho publicaron los sencillos más exitosos en España en sendos años: primero ‘Quince años tiene mi amor’ fue el top 1 anual en España en 1961 y luego ‘Perdóname’ lo consiguió en 1962.

Sin embargo, ‘Resistiré’ es una canción de 1988 que no conquistaba las listas de éxito. El disco que la contenía, ‘En forma’, era modestamente puesto 16 en España en pleno verano de aquel año. No era hasta su inclusión en una escena fundamental de ‘Átame’ de Almodóvar (1990) cuando terminaba de resurgir en plan «sleeper» y hasta hoy. Así nos lo contaba el propio Manuel de El Dúo Dinámico cuando los entrevistábamos hace unos años, recordando otras ocasiones en que, como esta del COVID-19, la gente la ha adoptado como himno: «‘Resistiré’ fue una canción que poco a poco se fue afianzando y se convirtió en un tema universal, puesta por Almodóvar al final de ‘Átame’, con Antonio Banderas, Loles León y Victoria Abril cantándolo. Pero fue también el himno nacional en Argentina en 2001 cuando tuvo la gran recesión, de alguna manera sirvió para paliar en lo que cabe esos momentos difíciles; fue el leit motiv de la serie argentina ‘Resistiré’, que conquistó los máximos premios que se han obtenido en el país; la tiene como himno una congregación de cuatro millones de personas con alguna discapacidad… Es decir, sirve para muchos problemas y nos ha dado muchas alegrías».

Shangay habla ahora con El Dúo Dinámico y Manuel de la Calva tiene unas emocionadas palabras: «“No te puedes ni imaginar lo buena que es la gente de los hospitales. Yo lo viví con mi cáncer y por temas de salud de mi mujer. Es emocionante el aplauso que les dieron ayer. Hay que ayudarles a hacer su trabajo”.

Die Antwoord lanzan hoy su disco por sorpresa: escucha ‘House of Zef’

7

Sabíamos que Die Antwoord tramaban algo en primer lugar porque anunciaron nuevo disco hace tiempo; y sobre todo porque habían confirmado su presencia en un par de festivales españoles: el Weekend Beach de Málaga y también el catalán Cruïlla. Ambos, en julio, no parecen correr peligro por la crisis del coronavirus, al celebrarse a casi 4 meses vista (dedos cruzados).

Y hoy, lunes 16 de marzo, es el día elegido para que al fin el grupo publique su nueva entrega. ‘House of Zef’ es ya una realidad, compuesto por 12 temas, y suponiendo finalmente la continuación de ‘Mount Ninji and da Nice Time Kid‘ cuatro años después.

‘House of Zef’ pone fin a una trayectoria algo errática para la banda sudafricana durante los últimos años, lo que incluye un anuncio de separación y un vídeo viral en realidad de algo sucedido hace años -en 2012- en el que perseguían a Andy Butler de Hercules & Love Affair al grito de «maricón». Die Antwoord trataban de explicar su «beef» indicando que habían sido acosados por Butler y que su enfrentamiento no tenía nada que ver con su homosexualidad.

1.-OPEN THE DOOR, con Panther Modern
2.-ZONKE BONKE, con Bukhulubakhe, Gqwa!
3.-DA GODZ MUS B KRAZY
4.-NAAI IS ‘N LEKKER DING, con Moonchild Sanelly, Gqwa!, JouMaSePoes
5.-MY LIFE IS A PORNO, con Smiley
6.-LAMBO LIFE
7.-WHEN THE SUN GOES OUT, con Roger Ballen
8.-DON’T SLEEP
9.-BANG ON EM
10.-HO$H HO$H HO$H, con Bobajan, Skelm
11.-FUTURE BABY
12.-No 1

‘Fukushima’, la melancólica sintonía de Triángulo de Amor Bizarro para una zona de exclusión… o un estado de alarma

2

Resulta espeluznante cómo ‘Triángulo de Amor Bizarro‘, el disco que el cuarteto gallego publica el próximo viernes 20 de marzo y que es nuestro Disco de la Semana, contiene algunas figuras líricas que nos conectan con la actual crisis epidemiológica y el estado de alarma que a causa de aquella se ha decretado en España. ‘Ruptura‘, su sucio y explosivo primer adelanto, trataba de plasmar «la ansiedad, el miedo ante el futuro cercano» –así lo explicaban en Instagram– de debacles como el Brexit, el cambio climático… o el miedo a las epidemias, entre otras cosas. Y ‘Fukushima‘, segundo avance lanzado a mediados de febrero y canción hermana a aquella, aludía ya desde su título a «zonas de exclusión por accidentes medioambientales» como el de la ciudad japonesa. «Está planteada en primera persona, sola consigo misma», decían días atrás en la disección de este tema en la red social mencionada. Justo como muchas y muchos se ven estos días, confinados en sus hogares por la pandemia del coronavirus.

Pero ‘Fukushima’ habla sobre todo de la «soledad culpable», en referencia a ese sentimiento «en un mundo interconectado donde solo ves lo mejor de los demás mientras tú convives con tus horas más bajas». «Tú eres tu propia amenaza / Se marcan tus manos en la pantalla / Borrando mi nombre / De una tajada» canta Isa aludiendo a un gesto común en redes sociales que también alberga cierta crueldad. Con ello Triángulo de Amor Bizarro buscaban reflejar «melancolía», porque ese, el de buscar reflejar sensaciones o emociones extremas, es el punto de partida de cada canción de su quinto álbum, como Rodrigo y Rafa nos explicaron en una entrevista que publicaremos en los próximos días. «En tantos años, nunca tuvimos una canción puramente melancólica», decía en ella Rodrigo, que entiende además que ‘Ruptura’ y ‘Fukushima’ son dos caras de la misma moneda, coincidiendo en instrumentación y siendo «las dos canciones más tristes» del disco, quizá porque ambas hablan sobre la interconexión humana.

Rescatada de un loquísimo proyecto nunca llevado a cabo –»un grupo paralelo» que haría un disco de «psicodelia espacial hard rock muy influenciada por Hawkwind y Pink Floyd, pero sobre todo por el cómic ‘Los Metabarones'» de Alejandro Jodorowsky–, ‘Fukushima’ es una de las canciones más atípicas en la carrera de TAB y, a la vez, perfectamente reconocible. Aludiendo explícitamente a ‘Radioactivity’ de Kraftwerk, sus seis minutos arrancan con un bajo sintetizado sobre unas percusiones musculosas pero contenidas, que dan paso a la voz flotante de Isa hablando de estar en «la periferia», donde «no hay nada que hacer», antes de entonar el precioso giro melódico de su estribillo, que luego culmina aludiendo a estar, espiritualmente, «en un espacio vacio».

Compuesta inicialmente con una guitarra acústica en tono casi folk y con un ritmo 3/4 («como un vals», dicen), una de las claves de ‘Fukushima’ está, precisamente, en que la voz sigue esa rítmica mientras que la instrumentación está en el habitual 4/4, creando un contraste fascinante. Eso consigue, por ejemplo, que encaje perfectamente manteniendo el tempo en una segunda mitad que suena rítmicamente acelerada. Generando, además, un fuerte contraste con los acordes alterados en los que está escrita la melodía, que le dan un aire medieval que ya habíamos percibido en otras canciones de Triángulo, en contraposición a la apariencia sintética de la instrumentación. Esa colisión de contrastes, ese paso sutil de lo ambiental y contemplativo a lo cañero, convierte ‘Fukushima’ en uno de los muchos momentos álgidos de los nuevos Triángulo de Amor Bizarro que encontramos en este álbum. Disco que, por cierto, iba a estrenarse el pasado viernes en algunas escogidas tiendas de todo el país y que, finalmente, debido a la situación por el coronavirus, hubo de quedarse en un streaming, por razones evidentes.

Lo mejor del mes:

Natalia Lacunza / ep2

14

A la espera de un disco largo que hoy por hoy estaría producido por su colega Pional pero en el futuro quién sabe, Natalia Lacunza ha mostrado grandes inquietudes a la hora de cerrar sus EP’s. Pese a haber nacido en 1999, es decir, pese a que ni había empezado educación primaria cuando el CD vivió su primera crisis grave a principios de siglo, Lacunza ha desarrollado cierta intuición como conceptualista de álbumes o miniálbumes. Se habla en el mundo underground de que la cantante trabaja con Bronquio, un miembro de Cupido, Carlos René o Innercut, como en su primer EP ‘otras alas‘ se hablaba de que estaban Marem Ladson o Sen Senra; pero hay algo que subyace y da unidad al conjunto, y solo puede estar dentro de su cabeza. Su voz, bien susurrada o distorsionada. Su gusto por una producción más o menos detallista inspirada por artistas como James Blake y FKA twigs. El uso de elementos orgánicos como el piano y la guitarra, pero siempre al servicio de una ambientación intimista, bien sea oscura o bien más orientada hacia la sensualidad.

Con estas premisas hemos ido conociendo canciones como ‘olvídate de mí‘ y ‘algo duele más‘ -el EP iba a llamarse ‘Amores’ pero al final se ha buscado realzar la ambigüedad de las letras- y ahora se suman otras más orientadas al R&B como ‘boys’ o ‘dile’, en las que muy ocasionalmente emerge un tímido ritmo de reggaetón. Sucede en esta última cuando Lacunza invita «vamos a bailar», y en ‘a otro lado’, producida por Fake Guido (Bad Gyal), pero ‘ep2’ nunca se entrega desesperadamente a las pistas de baile, prefiriendo implosionar a explotar, incluso en los momentos de luminosidad. Porque pese a que el disco parece que va a decantarse por la tragedia cuando comienza con algo como «I just wanna drown / I just wanna get drunk» -se utiliza hábilmente una combinación de inglés y castellano-, ‘dile’ pone un poso de humor con ese «tienes la bragueta abierta» y su visión de la muerte, ‘boys’ suena optimista, y el dúo con mori, ‘llueve’, esperanzado pese a versar sobre la ausencia de alguien.

Cada cosa suena en su lugar en ‘ep2’, dejando momentos tan hermosos y aptos para el recogimiento como ‘ya te vas’, aunque es cierto que ese (buen) gusto por hacer un EP «en pequeño», sin estridencias y sin preocupación por las listas de éxito, corre el peligro de quedarse algo corto, sobre todo cuando el factor sorpresa de ‘otras alas’ se ha perdido. Hay un momento en que ‘ya te vas’ bordea la universalidad de un ‘¿Lo ves?‘, pero Lacunza parece evitarlo conscientemente. Ella habla ya de nuevos proyectos excitantes en sus planteamientos: banda de chicas para el directo, una orientación más orgánica para el mismo, un disco largo a la vista… De momento ha publicado un nuevo grupo de bonitas canciones a las que no podía haber dado un acabado más adecuado.

Calificación: 6,7/10
Lo mejor: ‘olvídate de mí’, ‘algo duele más’, ‘ya te vas’
Te gustará si te gusta: BANKS, Cupido, Broods
Escúchalo: ‘ya te vas’, en Youtube.

Primavera Trompetera se aplaza por el coronavirus, pero mantiene la mayoría de su cartel

0

Primavera Trompetera, que se celebraba a principios de abril en Jerez, anuncia que se aplaza, al igual que este viernes comunicaba otro festival que se celebraba dicho mes, el SanSan. Si SanSan pasa a octubre, Primavera Trompetera se celebrará del 18 al 20 de junio debido al coronavirus, que mantendrá a toda la población española en cuarentena durante un par de semanas prorrogables. El cartel se mantiene eso sí «prácticamente al completo».

Mala Rodríguez, Lola Indigo, Fuel Fandango, Ska-P, Kase.O, Orishas, SFDK, Macaco, Natos y Waor, El Canijo de Jerez, Fernandocosta, Maka, Los Chikos del Maíz, Miguel Campello, Green Valley, Locoplaya, Maikel Delacalle, Fyahbwoy y Kaydy Cain, entre otros, sumando más de 50 artistas han reconfirmado que podrán estar en la nueva cita.

Dice la nota de prensa: «El Primavera Trompetera Festival ha vuelto a lograrlo: sobreponerse, con sentido y responsabilidad, a las circunstancias más adversas. Como estamos haciendo todos en estos momentos tan complicados. Ya ocurrió hace un par de temporadas, cuando el temporal que asoló nuestra geografía obligó a posponer el festival, celebrándose en mayo con una programación que respetaba casi el 100% del cartel inicialmente previsto en marzo, su fecha habitual.

Hoy, a menos de 48 horas después de un nuevo aplazamiento propiciado por otra desgracia no ya de alcance nacional sino mundial, la pandemia causada por el COVID-19, el festival jerezano vuelve a reponerse y anuncia las nuevas fechas de celebración de su edición 2020. Así, podremos disfrutar de esta sexta edición del festival en junio, concretamente del jueves 18 al sábado 20. Unas fechas idóneas para celebrar no solo la primavera como se merece, sino también la recuperación de nuestra ciudadanía». Más información a lo largo del día de hoy, en la web oficial.

Estado de alarma en España: así reaccionan La Casa Azul, Amaia, Vega… al decreto del Gobierno y el confinamiento

11

Como bien sabréis todos, Pedro Sánchez decretaba oficialmente el viernes 13 de marzo el Estado de Alarma en España por la crisis del coronavirus. Y, tras un consejo de ministros extraordinario, anunciaba anoche las medidas que el gobierno adoptaba para afrontar la pandemia, poniendo el país completo en cuarentena y limitando los movimientos al extremo, pidiendo a todos los ciudadanos que se mantengan en sus casas salvo casos de extrema necesidad. La situación es de extrema gravedad y los últimos datos (aunque no paran de crecer) hablan de 288 muertos y más de 7.700 contagiados en todo el país.

Ante la gravedad de la situación, hemos echado un vistazo a las redes sociales para contaros cómo están reaccionando los artistas de nuestro país que habitualmente ocupan nuestras páginas a esta crisis sin precedentes en las últimas décadas. En general, la mayor parte de ellos han invitado a mantener la cuarentena y han celebrado el aplauso generalizado al personal sanitario que se dio desde ventanas y terrazas a las 22:00h de anoche. Pero además, y tratando de buscarle una vis ligera a todo esto, muchos de ellos han reaccionado de maneras curiosas, obvias, divertidas, emocionantes…

Los artistas del sello Mont Ventoux (Alondra Bentley, Nine Stories, Elle Belga), por ejemplo, se han impuesto el reto de recomendar un disco diariamente, lo cual es de agradecer. Por su parte Hinds han organizado tutoriales para enseñar a tocar sus canciones. Otros, como Vega o María Rodés, han amenizado las horas haciendo versiones domésticas de algunas canciones suyas o incluso ajenas. Incluso alguno, como Santi de Capitán Sunrise, se ha currado una versión ad-hoc para la epidemia de ‘Bésame hasta que cambie el gobierno’ (incluida en su último disco ‘Dramas del primer mundo‘). También hay quien, como Christina Rosenvinge o Guille Mostaza (Mostaza Gálvez), han aprovechado para ponerse a trabajar en nueva música. Rocío Márquez, por su parte, se preocupa por el sector y reclama medidas económicas para los artistas (y otros autónomos) que no podrán actuar en las próximas semanas, mientras que Guille Milkyway de La Casa Azul, por ejemplo, asegura que le parece «tan futurista que (…) no mola». De manera menos grave, Jess Fabric –bajista de Viva Suecia– se hace eco de una supuesta oleada de llamadas de ex-novi@s en plena epidemia. Y hay quien, como Amaia Romeo, opta por entretener a su público… enseñándole cómo juega a ‘Rhythm Heaven’ en la ya retro Nintendo DS. Y, en fin, SIENDO Amaia.

Desaparece de la red lo que parecía el nuevo disco de Childish Gambino (Donald Glover)

3

La crisis del coronavirus, tras semanas se aviso, ha terminado por convertirse en una crisis global, al extenderse rápidamente desde Asia a Europa y ya también a América, donde tras las cancelaciones de eventos públicos (festivales como Coachella y giras como las de Billie Eilish se han pospuesto) ya hay gran parte de la población confinada en sus domicilios. Ante esta atípica situación, algunos artistas se están volcando en animar a la gente haciendo conciertos en streaming, cantando canciones en sus dormitorios o, incluso, lanzando discos de música inédita. Parecía el caso del actor y músico Donald Glover, conocido en el pop por su alias Childish Gambino. Diversos medios se hacían eco de una web llamada Donald Glover Presents en la que se podía escuchar en streaming un nuevo álbum suyo en bucle, pero dicho disco ha desaparecido, como el tuit al respecto.

El disco, además de su single de 2018 ‘Feels Like Summer‘, contenía canciones inéditas en las que, según Pitchfork, suenan las voces de Ariana Grande, 21 Savage o SZA. Pero eran especulaciones, porque en ningún momento se daban detalles sobre créditos o títulos de canciones. De fondo, eso sí, se mostraba una imagen que indicaba «cover» («portada») y que parecía un desplegable de una escena algo confusa en la que multitud de gente llenaba las calles (justo lo contrario a lo que se nos pide que hagamos), celebraba, se reía, se hacía selfies y liaba cigarros… mientras los edificios al fondo aparecían en llamas. Incluso se veía a algunas personas arrojarse al vacío.

De confirmarse un nuevo disco de Childish Gambino Donald Glover, supondría la continuación de ‘«Awaken, My Love!»‘, aclamado álbum publicado en 2016 que estuvo nominado a Álbum del Año en los Grammy 2017. En 2018 volvería a la palestra de manera muy sonada, con el single y vídeo ‘This Is America‘, una denuncia de la violencia policial contra las etnias minoritarias en Estados Unidos. El pasado año volvió a ser noticia por su protagonismo junto a Rihanna en la película para Prime Video ‘Guava Island’.

Betacam desempolva sus guitarras para quejarse de que ‘Todo el mundo sabe lo que tengo que hacer’

1

«Qué listo es uno mañana» es el refrán cántabro (él nació en Torrelavega, como bien sabemos sus seguidores) que antecede al comienzo del nuevo single de Javier Carrasco, Betacam. Ese dicho es toda una declaración de intenciones del trasfondo lírico de una canción en la que Carrasco se resarce contra todos aquellos que, de manera directa o indirecta, le hemos dado algún «consejo» para que le vaya mejor, como si tuviéramos una clarividencia que a él le esquiva y no le permite ser todo lo famoso o bueno que debería ser… dando por hecho que sabemos lo que él quiere, además. De ahí su título, ‘Todo el mundo sabe lo que tengo que hacer’. [Foto: Dani Cantó.]

En ella, como explica la nota de prensa de su sello Intromúsica Records, «apunta a un nuevo sonido» en el que aparta el sonido tecnopop que copaba su música en los últimos años para abrazar guitarras eléctricas ruidosas y un sonido más orgánico, aún con protagonismo de arreglos de sintetizadores y pianos. Un giro sonoro que deja en el aire si será temporal o definitivo, y cuya deriva indie pop rock queda patente con las colaboraciones vocales de Iñaki López de Kokoshca (que canta un verso) y Álvaro Martínez de Templeton (que hace coros), grupo en el que se dio a conocer años atrás.

Más allá de etiquetas y estéticas, lo importante es que ‘Todo el mundo sabe lo que tengo que hacer’ es otra grandísima canción pop de Betacam que se suma a la gran colección que atesora y que ha expuesto en discos como ‘Tecnazo‘, ‘Saca pecho (2007-2015)‘ o el muy notable ‘Mítico‘. Envuelta esta vez en un chute de energía eléctrica, estamos ante una melodía fantástica que encandila especialmente en el giro que da con su estribillo. Y, como sí es norma en él, su letra es otra de esas joyas tan divertidas como reflexivas y personales que esta vez «reflexiona sobre la vida, el negocio musical, la precrisis de
los 40».

Así, tras encajar lo que podríamos definir como musixplaining –»Tienes que intentar sacar un hit cada mes / Ya nadie escucha discos enteros»– y vidaxplaining –»Tienes que casarte y tener pronto un bebé / No quieras ser padre a los cuarenta»–, concluye con esa mezcla de honestidad y ternura que hace que por aquí le tengamos en tanta estima: «No me importa que otros triunfen antes que yo / Bueno, en realidad me importa un poco / Pero cuando miro a mi alrededor pienso / ¿Qué más quiero si lo tengo todo?» Mención aparte merece el lyric-video de la canción que en este caso es algo más, puesto que adereza la letra de la canción con algunos de esos consejos que recibe, algunos sinceros y divertidos, otros malignos y desconcertantes: «Deberías escribir para otros», «hecho en falta alguna guitarra» (toma, pa ti), «ahora la pasta está en el directo» (LOL), «pásate al VHS de una vez», «el concierto no me ha gustado pero OLE TÚ», «no dejes de leer el Silmarillion», «si hay camiones, se come bien»…

‘Todo el mundo sabe lo que tengo que hacer’ es parte de un EP de próxima publicación titulado ‘Multitarea’, que bien podría aludir a su carrera como músico: además de Betacam, Carrasco tiene un papel protagonista en grupos como Rusos Blancos o Templeton, y además ejerce de teclista en directo en las bandas de otros artistas como Tulsa o Lidia Damunt.

Lo mejor del mes:

Polock / Romance

0

Después de 10 años peleando y llegando a ser uno de los grupos independientes de nuestro país con mayor proyección internacional –de hecho, tras sus dos primeros discos en Mushroom Pillow, editaron en Sony Music ‘Magnetic Overload‘–, los valencianos Polock pasaron por crisis personales e internas del grupo, quedando tan solo en él Papu Sebastián y su primo Pablo Silva. Esa catarsis ha hecho renacer el proyecto, abandonando el inglés (aunque se prometieron no hacerlo nunca con este proyecto) para abrazar el castellano y apostando por sonidos nuevos alejados del pop rock onda Phoenix que les caracterizaba.

La referencia de los franceses se convirtió en una frustrante constante para ellos y, por fin, se zafan de ella en este ‘Romance’ que marca un nuevo punto en su carrera. También porque la autoedición supone abandonar, en buena medida, la posición más o menos privilegiada que ya ostentaban en la escena. Pero sobre todo porque, aunque no es un borrón artístico total (las estupendas guitarras de Silva son una marca distintiva en sí mismas), casi parecen un grupo nuevo. Sin ser sus personales letras de amor y desamor –con gotas de humor– particularmente brillantes, el empleo del castellano no solo amplia su potencial comercial en España y Latinoamérica, sino que también les distancia notablemente de lo que eran: incluso la voz de Papu suena cambiada.

Pero sobre todo se percibe el viraje en una no-tan-nueva paleta de sonidos que les hace sonar más efervescentes y frescos, nutrida por un pop rock de guitarras más atemporal que les emparenta un poco con los sonidos de The Strokes y los Voidz de Julian Casablancas (especialmente cuando irrumpen los teclados y el vocoder), pero también con ese retro-soft-rock de proyectos como Connan Mockasin, Mild High Club, Homeshake… o los más cercanos Cupido. Esto propicia canciones realmente sugerentes y adictivas como ‘No te atreves‘, ‘Mar dorado‘, ‘Amor 4 Ever’ o ‘Barro en los pies‘ (en la que evocan levemente a Leiva, quizá «gracias» a Mikel Izal), emotivas como ‘Stranger Things’ (que, sí, se refiere a la popular serie de Netflix) e incluso más aventuradas en desarrollo, como ‘Ya nunca volverá a ser lo que fue’. La flaqueza de ‘Romance’ es, al margen de unas rimas tan manidas como «gente» y «diferente», «noches» y «coches», cierta reiteración de patrones sonoros que van rebajando el buen tono inicial a medida que avanza. Con todo, ‘Romance’ supone una interesante reinvención para Polock, con un potencial comercial muy evidente que sería justo que estuviera llamando la atención de muchos.

Calificación: 7/10
Lo mejor: ‘No te atreves’, ‘Mar dorado’, ‘Amor 4 Ever’, ‘Ya nunca volverá a ser lo que fue’
Te gustará si te gusta: Cupido, The Voidz y The Strokes, Mild High Club.
Escúchalo: ‘No te atreves’, en Youtube.

Las mejores canciones del momento: marzo 2020

2

Triángulo de Amor Bizarro / Vigilantes del espejo: El grupo de Isa y Rodrigo nos ha sorprendido con un registro diferente en el primer single oficial de su primer disco homónimo.
The 1975 / Me & You Together Song: Cuando nadie lo esperaba dada la rareza de sus últimos lanzamientos, The 1975 se han sacado de la manga otra de sus perfectas canciones de indie pop.
Bravo Fisher!, Rocío Sáiz / Proyectil: Hace un par de semanas tuvimos el placer de estrenar el vídeo de este temazo, uno de los grandes singles de ‘Amor’ de Bravo Fisher!
Lady Gaga / Stupid Love: Primer sencillo de ‘Chromatica’, de menor impacto inicial que otros temas de Gaga, pero un pequeño «grower».
Cineplexx, Soleá Morente / Orilla: También entregado al italo suena este tema de Cineplexx con invitada de lujo, cuyo vídeo estrenábamos el mes pasado.
Doja Cat / Say So: La disco-rap ‘Say So’ es, muy merecidamente, uno de los mayores virales de los últimos tiempos, situado en el top 10 del global de Spotify.
Tversky / Addict: Siguiendo con los sonidos disco, excelente canción de Tversky, el gran single contenido en su debut homónimo.
Caribou / Never Come Back: Entre los últimos Discos Recomendados está el nuevo de Caribou, ‘Suddenly‘, sobre el que mantuvimos una gran charla con el propio Dan Snaith.
Jessie Ware / Spotlight: Pese a que empieza en plan Disney, este single de presentación del próximo disco de Jessie Ware pronto se transforma en un rompepistas.
Kiesza / All of the Feelings: Nunca volverán los tiempos de ‘Hideaway’ para Kiesza pero cuando menos este nuevo sencillo volverá locos a los seguidores de Carly Rae Jepsen.

HAIM / The Steps: Como todos los últimos sencillos de HAIM, gran equilibrio entre sonido retro y banda de pop-rock actual en este ‘The Steps’.
Cupido / La pared: Aunque para sonido transversal el de la banda de Pimp Flaco, de regreso con una balada después de que este haya estado de baja por estrés.
Tame Impala / Breathe Deeper: ‘The Slow Rush’ ha sido uno de los discos a los que nos hemos dedicado últimamente, y sobre el que pudimos charlar con Kevin Parker.
The Lemon twigs / The One: El glam-soul sobrevive en el nuevo disco de The Lemon twigs, que saldrá a la venta el 1 de mayo.
Pantocrator / No te puto pilles: Y el underground nacional lo hace en este single que de manera inteligente parodia el machirulismo recalcitrante.
Tennis / How to Forgive: No decaen los adorables Tennis en un nuevo álbum que vuelve a contener gemas de pop delicado como ‘How to Forgive’.
Dirty Projectors / Overlord: Precioso nuevo tema de Dirty Projectors, esta vez clásico y entonado por Maia Friedman.
Chucho / La carretera de la costa: La lista de «grandes éxitos» de Chucho continúa creciendo con el nuevo adelanto de su próximo disco.
Pshychotic Beats, Pati Amor / Desciende a mí: Al igual que el lyric video de los de Fernando Alfaro, estrenábamos este neo-bolero de Pshycotic Beats, artista nacional que lograba colocar un tema en la banda sonora de la prestigiosa ‘Killing Eve’.
Single / El sueño: Nuestra canción favorita del disco de Single era esta conexión onírica con los amigos perdidos en el camino.

Los Vinagres / Súmbale: Los Vinagres se sumaban a la música latina -en su vertiente tradicional- y les sentaba así de bien.
Recycled J, Aleesha / Angelito: 1 millón de streamings suma ya este nuevo tema de Recycled J, esta vez en formato dúo.
Powfu, beabadoobee / death bed: No es un dúo sino el resultado de un sample a lo ‘Stan’ lo que encontramos en esta producción de Powfu que también se ha viralizado durante las últimas semanas.
Allie X, Mitski / Susie Save Your Love: La colaboración de estas dos artistas te gustará mucho si te gusta… St Vincent.
Honey Harper / Something Relative: Como un oasis en un desierto es el pequeño poso de optimismo que se esconde en esta canción de la revelación de neo-country Honey Harper.
Mala Rodríguez / Mami: Enternecedora e inesperada la balada de Mala Rodríguez, dedicada al amor maternal.
King Princess / Trust Nobody: La reedición de ‘Cheap Queen’ coincidía con nuestro crush con esta canción que habla justo de lo que pasa después de un crush.
La Roux / Do You Feel: Igualmente muy defendible aunque no haya sido un hit es esta canción incluida en ‘Supervision’ de La Roux.
Rina Sawayana / Comme des garçons (like the boys): Rina homenajea los bangers de los 90 y los 2000 al tiempo que parodia la masculinidad tóxica.
El Hijo / Cerebro plagado de loops: Otro estreno de JENESAISPOP fue el vídeo de esta canción que inesperadamente referencia a Shakira, contenida en lo último de El Hijo, ‘Capital desierto‘.
Confeti de Odio / Ansiedad (has vuelto a mí): Nueva balada del autor de ‘Hoy será un día horrible’, con cierto aire a las acústicas de los primeros Radiohead.
BAMBIKINA, DePedro: Gran dúo de sing along entre ambos cantautores que hasta podría quedar en Eurovisión mejor que ‘Universo’.

Javier Corcobado: «Eurovisión es un símbolo de la decadencia europea»

2

A finales de 2019 veía la luz ‘Somos demasiados‘, álbum que marcaba el regreso discográfico de Javier Corcobado. Un icono del underground español surgido en los 80 que ha conseguido pervivir no solo con sus obras, sino también dejando su semilla en artistas y grupos posteriores que han puesto en valor su figure de crooner rockero. Hace unos días hablábamos con él por teléfono sobre este nuevo disco y la gira de presentación que comenzaba esta misma semana en Madrid y Barcelona con dos conciertos que, como bien sabemos, fueron cancelados por las restricciones de eventos públicos por el coronavirus, previo al actual estado de alarma.

Nada casualmente el dichoso coronavirus aparecía en la conversación con Corcobado a cuenta de la canción que da título al disco, que no esconde en absoluto que se refiere al problema de la superpoblación mundial. Pero también hablamos de sexo, mantras de yoga, la decadencia de Europa y, sobre todo, de amor. Porque «todas sus canciones hablan de amor», nos revela Javier, que se muestra como un conversador muy amable y educado, también presto para reírse de todo. Incluido él mismo.

Lo primero, quería agradecerte personalmente que te prestaras a colaborar en aquel homenaje que hicimos en nuestra web a Camilo Sesto. Como contabas, fue alguien muy importante para tí…
¡Ah, joder! (Ríe) Fue un honor. Fue uno de los crooners hispanos más potentes, y más completos, además.

Hablemos de ‘Somos demasiados’. ¿Cuál es el germen del disco?
El germen fue sentarme ante una página en blanco de Pro-Tools y decir «voy a hacer un nuevo disco». (Risas) La primera idea que se me pasó por la cabeza fue componer un loop de batería que me agradara, que fuera lo suficientemente bailable. Y, una vez hecho el loop, hacer un experimento que consistía en poner esa pista de batería al derecho y al revés simultáneamente. Conseguí que eso me excitara y que diera pie a seguir componiendo la canción. Entonces me vino una especie de inspiración rapera… (Risas) Y se me ocurrió combinarlo con esos sintetizadores arpegiados a lo Giorgio Moroder. De repente descubrí que tenía una canción bastante enérgica, energética, que invitaba totalmente al baile.

«Quería que cada canción de ‘Somos demasiados’ fuera un single, que tuviera una identidad y un valor propio para serlo»

La letra de la canción era el poema que estaba escribiendo en aquellos momentos, estaba escribiendo algunas cosas sobre la superpoblación, inspiradas levemente en la obra de Thomas Malthus. Y así salió la canción. Incluso, cuando ya estaba avanzada, dudaba cómo cantarla. Y pensé en Leonard Cohen, en esa sobriedad… Pero bueno, al final no está cerca ni de él ni de Moroder, es un híbrido. Pero ahí empezó todo. Y luego tuve la fortuna de recibir de la divinidad la inspiración para seguir componiendo las demás canciones. Y sí tuve una premisa: quería hacer las mejores canciones de las que yo fuera capaz. Quería que cada canción fuera un single, que tuviera una identidad y un valor propio para serlo. Lo he intentado y creo que, por ahora, lo son. Así empezó.

¿Y eso era una reacción con respecto a ‘Mujer y victoria’ o nada que ver?
No. ‘Mujer y victoria’ fue un disco hecho de manera urgente y rápida, y creo que es un buen disco. Pero fue una etapa que coincidió con muchas circunstancias vitales, la finalización de ‘Canción de amor de un día’. Fue, como digo, un disco urgente hecho en un momento puntual. ‘Somos demasiados’ está hecho con mucho más mimo, con mucha más paciencia. Reflexionando muchísimo sobre las letras, la música, los arreglos. Meditando mucho para que no fuera un disco de autocomplacencia de un artista, sino… Creo que es de las primeras veces en mi vida que he pensado en mi público y un público que aún no me ha escuchado. Y pensé que sería bueno que me escuchara gracias a canciones como ‘Haz un acto de amor’, ‘Somos demasiados’, ‘Agradecimiento’, ‘Yo te saqué a bailar’… ¿Qué te puedo decir? (Risas) La verdad es que creo que es de las primeras veces que me ocurre, que tengo tanta satisfacción por un álbum. Siempre he sido un poco… Pensaba: «si no me emociona a mí, no va a emocionar a nadie». Siempre con esos miedos. Y creo que me los he quitado esta vez.

«Creo que es de las primeras veces que me ocurre, que tengo tanta satisfacción por un álbum»

Coincide un poco esto que dices con mi impresión del disco, que era una buena oportunidad para introducirse en tu carrera para alguien que no te conozca. ¿Percibes ese interés de públicos nuevos, que no te conocieran?
Sí, muy poco a poco y en entornos cercanos, pero por supuesto. Actualmente trato con gente que no me conocía en esta faceta y sí les está llegando. En realidad empezamos a movernos ahora, con los primeros conciertos de presentación, el 13 de marzo en Madrid y el 14 en Barcelona. A partir de ahí veremos cómo es aceptado por el nuevo y el antiguo público. Creo que será un proceso de ir in crescendo tanto en España como en México, que es donde están programadas las primeras fechas. Me apetece mucho y creo que es necesario seguir haciendo conciertos con este disco hasta el año 2021, porque han habido tantos retrasos en la grabación, la fabricación del vinilo… Cosas normales, pero que han aplazado todo. Todo es providencial, y creo que será un disco que será reconocido, no en un año, sino en un proceso de un par, al menos.

Es cierto que se publicó a finales de año, que siempre es una fecha un poco rara para un lanzamiento así. Entonces el momento de darlo a conocer es más bien ahora, ¿no?
Claro. Salió entre 2019 y 2020, y siempre es como una laguna en la industria, igual ha sido tarde para entrar en listas y esas cosas. Pero no nos importa, porque hay una gran relación entre la compañía, Intromúsica, y el artista, que soy yo. Creo que llevo un soporte de músicos muy sólidos y estamos muy ilusionados. Para mí el punto de salida llega ahora, con los conciertos.

Volviendo al disco, y al single en particular… Es una especie de spoken word de ideas apocalípticas. Como decías, partes de ciertas teorías sobre superpoblación mundial, pero desde ahí desarrollas una crítica social muy extensa y muy potente.
Sí, exacto. Como decía, partí de un poema en el que hay muchas contradicciones… porque los poetas nos las podemos permitir. (Risas) Es un muestrario de cómo están las cosas en el mundo, cómo está la sociedad y cómo no se habla de muchas cosas. Y cómo no se aceptan muchas cosas que deberían estar aceptadas en los años 20, ya, del siglo XXI. La superpoblación es el gran problema del planeta Tierra y de la Humanidad, lo que pasa es que a los políticos y presidentes de grandes corporaciones no les interesa hablar de ello. Porque lo que interesa es que cada vez nazcan más seres humanos para mantener el sistema industrial, comercial, consumista… Es ciertamente grave, y se ve mejor cuando uno está viviendo alejado de las ciudades.

«(Sobre la superpoblación mundial) El otro día alguien me planteó «¿se arreglaría con un exterminio, o con una plaga?» Y fíjate…»

Yo hube de escapar y llevo unos años viviendo en el bosque. Desde fuera se ve mejor, porque mi aislamiento no es una escapada. Yo tengo contacto a través de Internet con el mundo, tengo que tenerlo por el trabajo, y me voy enterando de las cosas. No exactamente por los medios de comunicación, que ya sabemos que no son enteramente veraces, sino a través de personas que tienen conocimientos de las distintas situaciones actuales y uno escribe sobre eso. El otro día no sé quién me preguntaba en una entrevista que cómo se arreglaría esto de la superpoblación. Yo en ese aspecto me muestro muy prudente, porque soy la persona más pacífica, menos violenta que te puedas imaginar… pero alguien me planteó «¿se arreglaría con un exterminio, o con una plaga?» Y fíjate… (Risas)

La respuesta a tus plegarias…
No, no, no me alegro en absoluto. Me entristece mucho el miedo que se está insuflando en la calle, me molesta. Pero bueno, volviendo al tema… ¿Remedio? Es imposible, el ser humano no tiene remedio. El remedio sería que las familias tuvieran conciencia de no tener más hijos hasta que cambiara la situación. Pero de manera personal, en conciencia. No hablo de obligarlos, como se hizo en China, aquello de prohibir tener más de un hijo, no hablo de eso. Además yo no soy muy afecto a la política y me permito esas licencias por la poesía. No me voy a autocensurar, y ahí es donde puedo hablar de lo que quiera libremente. Soy de libre pensar y de libre expresión. Pero siempre procuro no hacer daño a nadie. Es lo que más me dolería, hacer daño a alguien conscientemente. Si lo he hecho inconscientemente… lo lamento mucho. (Ríe)

Pero es paradójico, según lo que dices, que en nuestro país haya partidos políticos que vean la baja natalidad como un problema y quieran implantar medidas para que aumente.
Es lo que te comentaba antes, que los políticos quieren que nazca más gente. Pero sólo es para mantener el consumo, es así de cruel.

«Me parece tremendo que se siga atacando la homosexualidad, la transexualidad, a gente que tiene trastornos mentales, que son tratados con mucho desprecio»

En la nota de prensa del single decías que empleabas un lenguaje eufemístico que asocias al periodismo. No sé si te refieres a frases que podrían resultar controvertidas como «No somos normales pero somos reales / los homosexuales, los poetas / los transexuales». ¿Te referías a cosas así?
Bueno, esos versos están escritos por mi parte con sorpresa, porque me parece tremendo que a estas alturas haya que defender todavía a las personas que son o somos diferentes en ciertos aspectos. Me parece tremendo que se siga atacando la homosexualidad, la transexualidad, a gente que tiene trastornos mentales, que son tratados con mucho desprecio. Gente que está diagnosticada con bipolaridad, con ansiedad… que hay un alto porcentaje de diagnósticos. O los niños peculiares que están maltratados en los colegios por sus compañeros, a través el bullying. Niños que en muchos casos van a ser los más sensatos cuando crezcan. O nombrar la paidofilia, la pedofilia, en el mundo de la religión (católica). Y a la vez, mezclarlo con una alegría un poco mexicana, con «miles de flores, miles de colores»… Al final es una canción de amor, ¿no? Como decía Mark Stewart de The Pop Group: aunque sus letras eran muy beligerantes y atacaban al sistema, decía que todas eran de amor. Yo sólo sé hacer canciones de amor, pero amor verdadero, aunque hable de estas cosas.

Me ha llamado la atención que abres con esta canción, que anticipa un hipotético apocalipsis, y la sucede ‘El día que ya no nació ningún niño en el mundo’, que es como si se proyectara a un momento después de ese apocalipsis, como una distopía…
Eso es. ¡Joder, qué bien que lo has visto! Si te fijas bien, el disco sigue una línea temática. Y sí, prosigue esa canción que describe a una pareja de enamorados que ya ha vivido el fin del mundo y, años después, viven en una cueva. Y mientras miran el fuego, se besan en el fósil de un coche, recordando cuando se acabó el petróleo, la electricidad, y no nació ningún niño en el mundo… pero por circunstancias más catastróficas. Es otra historia de amor, pero en ese futuro en el que el protagonista rememora lo que todavía es futuro para nosotros.

En cierto modo, esa idea de que no nazcan niños en el mundo recuerda al argumento de la conocida novela de Margaret Atwood, ‘El cuento de la criada’. No sé si te inspiró en algún modo.
No, no, no, no lo he leído. Y eres la primera persona que me lo indica, así que obligatoriamente he de leerlo.

Como dices, aunque se plantea un futuro catastrófico, también hablas de amor y hedonismo. ¿Es una especie de reacción a la violencia que vivimos diariamente?
Sí. Por ejemplo en ‘Haz un acto de amor’. Es dar un buen consejo, valorar el rencor como algo realmente nocivo para cada uno de nosotros. Lo bueno es mirar dentro de nosotros y perdonar desde el corazón. Y más si es perdonar a tu peor mal, a la persona que hace que sientas odio o simplemente te pueda ofender de alguna manera. Y no solo perdonarle, sino ofrecerle un acto de amor, aportar amor a los demás. También hay una parte en la canción un poco cercana a ‘El Padrino’: si hacen daño a tu familia o a tu libertad, enséñales el terror… (Risas) Pero haciendo un acto de amor, también. Bueno, como ya sabes, cada persona hace su valoración, se hace su película con cada letra de canción. Y eso es magnífico. Durante toda mi vida yo quería transmitir mensajes directos en canciones mías y la gente me contaba cosas totalmente distintas, que en algunos casos me agradaba mucho y en otras pensaba «estás totalmente equivocado». Pero me encanta que me expliquen sus interpretaciones, porque son realmente epatantes. Como autor, dices «¡joder, macho, nunca se me había pasado eso por la cabeza!» (Risas)

«Fundamentalmente ‘Somos demasiados’ es un disco de canciones pop»

Musicalmente, ‘Somos demasiados’ tiene una secuencia en la que dispersas temas más rockeros, alternados con ritmos más clásicos como valses o boleros. ¿Era para ti importante ese equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo?
Fundamentalmente es un disco de canciones pop. Digamos que está todo el abanico de canciones que puedo ofrecer. ‘Agradecimiento’, por ejemplo, es la canción más rock and roll del disco. Yo, al fin y al cabo, vengo del rock and roll y del ruido. Y de los crooners, así que tampoco podían faltar canciones de amor verdadero e incluso cargadas de erotismo, como es precisamente ‘El amor verdadero’. Es una canción erótica al máximo, como lo podía ser ‘Je T’aime, Moi Non Plus’, pero con otro concepto. Hay una parte de la canción que dice «nos vamos a coger» que, como bien sabes, en México y Argentina significa fornicar. Pero luego sigue la canción con una bonita resolución que es «nos vamos a coger… los dos de la mano». Ese tipo de cosas de poeta cursis que tiene uno a veces y que no pueden faltar para seducir. (Risas)

Cierto, esa canción tiene una gran carga sexual. Y ‘Agradecimiento’ es una suerte de plegaria de agradecimiento al sexo, que lo sitúa como un elemento de conexión con Dios, ¿no?
Totalmente, yo creo en ello. Keith Richards decía también algo así, «solo creo en Dios cuando tengo un orgasmo». Y es cierto que es un momento tan extático que es divino. Puede parecer irreverente, pero es todo lo contrario. Es como un mantra en el que no solo le doy gracias a Dios por los orgasmos, sino que muchas veces es bueno dedicar esos placeres al amor universal, a Dios. En lugar de sacrificios, creo que es mucho mejor ofrecer placeres, en pos de la divinidad.

«Pensamos abrir los conciertos con ‘Bija Mantra Rock’ para alinear los chakras de toda la audiencia, que no será fácil »

Dices que esta canción es una especie de mantra, y el disco precisamente termina con ‘Bija Mantra Rock’, que se refiere a los chakras y demás. ¿Estás muy introducido en el pensamiento hinduista?
No, no. (Ríe) Lo que pasa es que mi esposa es profesora de yoga y también aplica la música al yoga. He aprendido muchas cosas de ella. Aprendí los bija mantras, a qué chakra va dirigido a cada uno, y decidí hacer una canción con los acordes de rock and roll. Le pregunté a ella si era una irreverencia para los hinduistas y me dijo que no, que qué bien pasarlo a un plano más pop. Y al final es una de mis canciones favoritas, me imagino a mucha gente bailándola en el mar. (Ríe) Pensamos abrir los conciertos con ella para alinear los chakras de toda la audiencia, que no será fácil. Y así prepararles para la caña. (Risas)

En otra canción hablas de una Europa decadente, una situación que se evidencia cada día, y también empleas por otra parte un vals, que ejemplifica esos días de gloria de la vieja Europa. ¿Te parece que la mutación que ha vivido el festival de Eurovisión musicalmente, que antiguamente se preciaba de mostrar a grandes intérpretes con arreglos orquestales hasta lo que es hoy, es un símbolo de esa decadencia?
Ayer lo pensé, incluso, que es un símbolo de esa decadencia europea, totalmente. La cual llevamos ya siglos viviendo, porque el siglo XX ya pasó. En el Romanticismo, el Barroco, el Renacimiento… se generaba arte, y ya no generamos arte, o no tiene una semilla europea. Pero ‘Europa tan triste’ es una canción disco, quise hacerla así, que fuera para bailar. Me recuerda a los New Romantics, a Ultravox, Visage… No sé por qué, quizá por la melodía, es algo que me ha venido después. Cuando, como comentas, hablamos de cosas que pueden no ser agradables de escuchar, los males de la sociedad, etcétera, creo que es bueno poder bailar eso. Cuando lo estás bailando, lo purificas dentro de ti y no te afecta. Creo que es bueno bailar la superpoblación. ¿Qué vamos a hacer, si no? No podemos hacer otra cosa. (Risas)

«Eurovisión es un símbolo de esa decadencia europea, totalmente»

Antes has citado ‘Canción de amor de un día‘, que era, literalmente, eso. ¿Cómo valoras, ahora que ha pasado tiempo, esa peculiar experiencia creativa? ¿Crees que se ha valorado como debía?
Ese proyecto casi acaba conmigo. (Risas) Es lo más ambicioso artísticamente que he aportado a la música, junto a todos los excelentes músicos que han colaborado dando lo mejor de sí mismos. Como aún no se ha publicado, no existe una valoración externa; para mí va más allá de lo que podía imaginar cuando comencé, y experimentar su escucha durante 24 horas te puede cambiar la vida y la percepción de lo que es la música. Creo que tiene el don de enfermar a los necios y la virtud de curar la ansiedad a las personas sensibles. Hoy mismo me han confirmado desde Intromúsica que se harán cargo de su edición, pero aún no podemos dar una fecha concreta.

También me gustaría saber si, del mismo modo que hace años terminaste haciendo un disco con Manta Ray (disco que a algunos nos redescubrió tu figura), hay algún grupo actual con el que te apetecería plantear, al menos idealmente, una experiencia similar a aquella.
Pues, sinceramente, no lo sé. Si me hicieran alguna propuesta que me resultara atractiva podría suceder.

Muere a los 70 años Genesis P-Orridge, influyente figura del underground con Throbbing Gristle y Psychic TV

23

Esta tarde se ha conocido el fallecimiento a los 70 años de Genesis P-Orridge, una figura crucial en la música popular británica de las últimas cinco décadas. P-Orridge fue conocida por formar parte de la primera formación de Throbbing Gristle. Y, tras su disolución en 1981, Genesis formó Psychic TV, grupo artístico multidisciplinar que ha liderado hasta hace un par de años, cuando la leucemia que padecía la ha impedido continuar con su trabajo.

Sus hijas Caresse y Genesse han emitido un comunicado a través de las redes sociales del sello Dais Records, en el que Psychic TV publicaban sus discos. «Queridos amigos, familia y estimados seguidores», reza el comunicado, «con pesadumbre anunciamos el fallecimiento de nuestro amado padre, Genesis Breyer P-Orridge. El/la ha estado combatiendo la leucemia durante dos años y medio y abandonó su cuerpo temprano esta mañana del sábado 14 de marzo. El/la será enterrada junto a los restos de su otra mitad, Jacqueline “Lady Jaye” Breyer, que nos dejó en 2007, donde se reunirán. Gracias por vuestro amor y apoyo y por respetar nuestra privacidad durante nuestro duelo».

Nacida en Manchester en 1950 con el nombre de Neil Andrew Megson, P-Orridge comenzó a despuntar dentro del colectivo artístico COUM Transmissions, donde comenzó a realizar performances que mezclaban arte, música y transgresión. Junto a Cosey Fanni Tutti primero, y sumando a Peter «Sleazy» Christopherson y Chris Carter después, P-Orridge fue parte crucial de Throbbing Gristle, grupo al que se considera pionero de la música industrial pero que, en realidad, alumbró en discos como sus «Annual Reports» y sobre todo ‘20 Jazz Funk Greats‘ (1979), sembró también la semilla del noise rock, la música dance y hasta el trip hop. En 1981 el grupo se partió en dos: Chris and Cosey y Psychic TV, formado originalmente por Christopherson y P-Orridge.

Juntos publicaron discos tan influyentes como ‘Force the Hand of Chance‘ (1982) y ‘Dreams Less Sweet‘ (1983), pero Genesis se ha mantenido al frente de este proyecto, con una formación cambiante, hasta sus últimos días –así narrábamos en 2016 una de sus últimas actuaciones en nuestro país–. Incluso cuando Throbbing Gristle, de manera algo inesperada, tuvieron una segunda vida entre los años 2004 y 2010, etapa en la que publicaron cuatro nuevos álbumes.

Marcada profundamente por las obras de los beatniks (William Burroughs llegó a ejercer como mentor para ella) y la obra esotérica de Alastair Crowley, Genesis vivió rodeada de polémica toda su vida. Primero por su transición de género cuando esta era una cuestión totalmente tabú y por los controvertidos ritos sexuales de un culto que creó en torno a los propios Psychic TV. En los 90, también muchos pusieron sus ojos en ella por el proceso de modificación corporal por medio de cirugía sl que ella y Jacqueline Breyer se sometieron. Para ambas era otro proyecto artístico más.






Drake se presta a la cachonda personificación de Lil Yachty como «Boprah» en ‘Oprah’s Bank Account’

2

No nos sorprendería lo más mínimo comprobar cómo el nuevo single del rapero Lil Yachty se convierte en las próximas semanas en un éxito, como mínimo en EEUU. Y no solo porque incluya una colaboración del (casi) siempre exitoso Drake –que también–, sino porque es una canción enormemente pegadiza. Ideada originalmente como un dueto con Lizzo (que no pudo aceptar por su agenda), ‘Oprah’s Bank Account’ se filtró a finales de enero en una versión en la que participaba DaBaby, el rapero de Carolina del Norte que ser convertía el pasado año en una estrella gracias a su single ‘Suge’.

Lo que no sospechaba ni el propio Yachty era que Drake estaría en la canción: el canadiense en persona se dirigió al autor de la saga ‘Lil Boat’ con un mensaje directo a su Finsta –ya sabéis: ese invento de la Gen Z en el que denuncian la falsedad de Instagram… con una cuenta falsa– para ofrecerse a aportar algo al tema. El single es una redonda y lustrosa pieza de rap melódico contemporáneo, con un gancho ultra-inmediato en el que Lil Yachty dice a su amada/deseada «eres más guapa que la cuenta corriente de Oprah» Winfrey, la todopoderosa presentadora de televisión y actriz, dueña de un emporio mediático. Drake, por su parte, no solo rima en su verso Obama con Osama (Bin Laden), sino que también alude a aquel incidente de su no-beso con Madonna.

Pero quizá lo mejor de este tema llega con el desopilante vídeo cortometraje de casi 10 minutos que han filmado todos los implicados para la canción. Yachty se enfunda en el papel de la presentadora, travistiéndose como «Boprah» –por aquello de su AKA Lil Boat– y entrevistando a las dos estrellas del rap. Todos y cada uno de ellos se ríen de sí mismos a gusto, con un Drake exageradamente bien pagado de sí mismo seduciendo al público femenino del show de Boprah. Allí, además de hablar de la importancia de sus pendientes y de potenciar su piel clara, dice adorar ese «mumble rap» –nombre despectivo que la vieja guardia del rap emplea para menospreciar a nuevos nombres del género– de Yachty que triunfa en Soundcloud y «tok tik» (OK boomer), definiéndole como «un innovador en la música que nunca debería ser escuchada por ningún ser humano». También tiene mucha guasa el encuentro íntimo, vino en mano, en la mansión de DaBaby, que también acepta de buen grado discutir sobre el hecho de que sus discos «parezcan constantemente la misma canción». Todo bastante hilarante, falsas tomas incluidas, que no nos extraña que sume en pocos días casi 10 millones de visualizaciones.

Parece que ‘Oprah’s Bank Account’ estará incluida en el cuarto trabajo de Lil yachty, ‘Lil Boat 3’, que verá la luz en los próximos meses sucediendo a su doble lanzamiento de 2018, ‘Lil Boat 2’ y ‘Nuthin’ 2 Prove’. En cuanto a Drake, se espera que tras un tranquilo (que no menor) 2019, reaparezca este 2020 con un nuevo álbum o mixtape, dos años después de ‘Scorpion’. Por el momento, ya ha estado cerca (se quedaron en el número 2) de alcanzar un nuevo número 1 en EEUU con ‘Life Is Good‘, colaboración con Future, y ha lanzado varios singles pero, de manera extraña, solo en Youtube.

Ricardo Villoria: «Cuando Rodrigo Cuevas me pide que hagamos algo, sabe que va a sufrir»

11


Rodrigo Cuevas ha firmado el Disco de La Semana, un ‘Manual de cortejo‘ publicado en realidad el pasado mes de diciembre, pero que sigue dando alegrías al artista asturiano. Cuevas es uno de los artistas favoritos de los Premios MIN con hasta seis nominaciones, y entre las categorías a las que aspira el músico, aparte de Mejor álbum del año, se encuentra la de Mejor diseño gráfico. Lo que significa que el autor de este diseño, el fotógrafo Ricardo Villoria, también está nominado.

A espera de que se conozca la fecha definitiva de celebración de los premios MIN después de que estos hayan sido aplazados debido al coronavirus, nos detenemos en la edición física de ‘Manual de cortejo’. No cabe duda de que es un trabajo impactante desde su portada, con la que Villoria ha convertido a Cuevas en un «pequeño monstruo» con forma de minotauro. Como explicó meses atrás La Nueva España, el músico aparece en la cubierta de ‘Manual de cortejo’ «tiznado con ceniza de carbón de las cuencas asturianas en las que se crió Villoria», y también «elevado sobre unas alzas que son dos tucos de madera de fresno de montes asturianos». Es prácticamente una creación escultórica.

¿Cuál es la relación de la portada con el contenido del álbum? Villoria explica a JENESAISPOP que su relación con Rodrigo Cuevas «viene de atrás», y que cree que con en esta portada consiguió «equilibrar nuestro trabajo como artistas independientes en una sola obra». Y añade: «Yo ya había trabajado en la creación de estos personajes goyescos, que me fascinan, en mi colección Petra Von Kant y quise seguir indagando en esa línea para darle ese toque etnográfico, tradicional, transgresor y artesanal que hay también en la música de Rodrigo. Ese es nuestro punto de encuentro y espero que siga dando frutos en otros soportes como vídeos, fotografías y colaboraciones varias en el futuro.

La obtención de esa ceniza y de los tucos no ha sido una tarea difícil para Villoria, quien reside en las Cuencas Mineras de Asturias. Sin embargo, él no se lo pone fácil a los artistas a la hora de colaborar con él. «Trabajar conmigo siempre tiene un punto punk que hace que el directo sea clave en la obtención de un resultado fresco y real. Con esto quiero decir que, cuando Rodrigo me pide que hagamos algo, sabe que va a sufrir, que lo tiene que dar todo por el arte. Y esta vez, no fue la excepción. Inspirado en tradiciones de la España profunda como los diablos de Luzón decidí crear este personaje, una escultura humana que deambula entre la luz y la oscuridad, y añadir mi sello en el detalle de añadir cenizas de carbón de las Cuencas Mineras de Asturias, donde vivo y formo parte de esta peculiar sociedad que tanto admiro. La gran cornamenta, de mi entorno ganadero, y los tochos de fresnu, de tizar el fueu, convertidos en grandes plataformas construyen esta figura que fluye entre lo rural y el glam, ambos temas que nos interesa a los dos».

La fuerza de ‘Manual de cortejo’ está por tanto representada en su estética. Ya la portada es impactante: el cuerpo de Rodrigo aparece semi desnudo en primerísimo plano, en una postura muy envalentonada. «El disco es fuerte, con mucha presencia, marca un antes y un después en la carrera de Rodrigo», indica Villoria. «Tenía que ser un punto y a parte, a nivel gráfico, también. Necesitaba una imagen fuerte, valiente, un «aquí estoy yo» y esto es lo que hago». ¿Tienen los colors usados algún significado? El diseñador explica: «El rojo y el negro añadieron fuerza a la composición. Rodrigo tiene un directo espectacular y esa personalidad arrolladora tenía que estar reflejada en la portada, y creo que lo conseguimos».

Dicho todo esto, ni cabe decir que disponer de la copia física de ‘Manual de cortejo’ vale la pena ya solo por su diseño gráfico. Por suerte el CD, un digipack, además incluye créditos y letras, la mayoría de las cuales están lógicamente interpretadas en asturiano.

Kleerup / 2

4

Kleerup es un nombre indisociable de Robyn por mucho que haya llovido desde ‘With Every Heartbeat’. En el debut del productor sueco, editado en 2008 estaba aquella colaboración, así como otras junto a Lykke Li y Neneh Cherry, por ejemplo; pero desde entonces no hemos sabido demasiado de él. Andreas Kleerup ha sacado algún EP, ha realizado una adaptación del poema de los años 50 ‘Aniara’ de Harry Martinson, ha hecho alguna colaboración con Susanne Sundfør o Loreen y ha participado en un programa de la televisión escandinava, pero en general ha estado fuera de circuito durante casi una década.

Honesto con sus problemas mentales, que le llevaron incluso a un intento de suicidio, el productor está de regreso con un segundo álbum en el que encontramos nombres tan conocidos en el mundo del pop como AlunaGeorge y Rebeca & Fiona, y en el que se mantiene fiel a su gusto por el electropop, aunque con varias concesiones. En ‘TRU’ podemos encontrarle jugueteando con una línea más atmosférica a lo William Orbit, en ‘Gotta Be You’ y ‘Head to Rest’ con la canción ochentera y en ‘I Hang On to My Vertigo’ con los sonidos a lo Jean Michel Jarre; pero apuesto a que los temas favoritos de casi todo el mundo serán cosas como ‘U R’ con Rebecca Facey y ‘I Don’t Mind’, una suerte de electro navideño que podría haber entonado iamamiwhoami, pero que en este caso es de Yumi Zouma.

No resulta demasiado original ese ‘Lovers Table’ en el que junto a AlunaGeorge Kleerup nos recuerda a una vieja melodía con la que conocimos a Little Boots; ni llaman demasiado la atención temas casi inacabados como el instrumental ‘Rothko’ o el mencionado ‘I Hang On to My Vertigo’, al que parece faltar algo de desarrollo. Pero en general, ‘2’ es un agradable reencuentro para todos aquellos que han amado alguna vez el pop nórdico a lo Röyksopp (atentos a ‘Trouble’ con la sueca Ana Diaz) o Lykke Li, quien podría haber cantado la canción de Rebecca & Fiona (‘I Need Love’) como ya hizo con ‘Until We Bleed’ hace más de 10 años. Un proyecto con muchas voces –incluida la suya– pero ciertamente personal que por algo ha decidido cerrar con ‘Say Ten’, tirando de guitarra acústica.

Calificación: 6,5/10
Lo mejor: ‘I Don’t Mind’, ‘U R’, ‘I Need Love’
Te gustará si crees que: Röyksopp y compañía están muy infravalorados.
Escúchalo: ‘I Don’t Mind’ en ‘Youtube.

Leon Bridges y Khruangbin reconfortan como «el sol de Texas» con este precioso medio tiempo

0

La casi impronunciable –para nosotros, obvio– palabra tailandesa Khruangbin significa literalmente «máquina que vuela», avión. Por eso al trío texano eminentemente instrumental compuesto por la bajista Laura Lee, el guitarrista Mark Speer y el batería Donald Johnson les pareció una metáfora perfecta para acuñar un proyecto inspirado por la música de casettes de pop, rock y funk tailandés de los 60 y 70 (lo cual quedó plasmado en su debut ‘The Universe Smiles Upon You’ –2015–), el funky y el soul iraníes (influencia que afloraba en su segundo álbum ‘Con todo el mundo’ –2018–) o el dub (que inundaba un ‘Hasta el cielo’ –2019–, una revisión en clave jamaicana de su anterior disco). Y este año la aeronave parece tomarse un respiro para quedarse en casa y evocar a su propio estado. [Foto: Pooneh Ghana.]

Lo han hecho con un EP titulado ‘Texas Sun’ y parido con la colaboración de otro paisano, el soul-man contemporáneo Leon Bridges. Cuatro canciones en las que el autor de ‘Good Thing‘ se pone al frente del cuarteto con su preciosa y genuina voz, poniendo palabras (no por primera vez, puesto que Laura ya había cantado algún tema de Khruangbin en solitario) a la música evocadora del trío. La combinación vuela con la precisión de un jet supersónico, pese a que su ligereza y tranquilidad alude más al planeo relajado de una avioneta sin motor. Y el mejor ejemplo, el más brillante, es el corte que abre y da título al disco.

‘Texas Sun’ es un precioso medio tiempo de poso soul, engalanado por el precioso chisporroteo eléctrico de la guitarra de Speer, un candoroso slide guitar propio del country, sutiles teclados y coros, con ricas percusiones. Un fondo reconfortante para que Bridges despliegue una sencilla letra que sitúa el calor de ese sol como un elemento que nos conecta con las personas que amamos incluso cuando no están cerca, evocando un tranquilo viaje por carretera entre Amarillo y Fort Worth, la ciudad de origen de Leon. Tras estrenarse el EP semanas atrás, hace unos días se lanzaba el vídeo oficial para la canción, que no podía ser más que eso, un road-trip por el estado que vio nacer a Thomas Jefferson, George W. Bush y Beyoncé.

Lo mejor del mes:

Natalia Lacunza: «No considero que intentara copiar a Billie Eilish para nada»

27

Un día antes de lo más parecido que ha conocido Madrid al fin del mundo desde hace décadas, un día antes de que el alcalde cierre terrazas y restaurantes, quedo con Natalia Lacunza y su equipo en un bar de la Plaza del Cascorro. No nos acercamos ni nos besamos ni nos damos la mano siguiendo las recomendaciones de Sanidad en la que parece que va a ser la última promo de Universal España en semanas. Pregunto a Natalia si se acuerda de mí y de la entrevista anterior con JENESAISPOP y me dice que sí y que además llevo el mismo jersey que la otra vez. Supero este momento de «shame» con una entretenida conversación sobre fans, el parecido entre la artista y Billie Eilish, su visión artística, su interés por la producción o su futuro. Mientras la gira queda a la espera de lo que suceda en los próximos días con el coronavirus, ‘ep2’ ya está disponible en las plataformas, tras la buena acogida de ‘otras alas‘.

Hay una unidad sonora muy clara en el EP a pesar de que has colaborado con bastante gente. ¿Es porque has ejercido un papel de co-producción o porque tenías muy claro cómo sonar?
Con este EP mi perspectiva ha sido diferente. No quería cometer los mismos errores que cometí con el anterior. En el primer EP sentía que era como una esponja, asimilaba todo lo que me enseñaba cada productor. Eso está bien pero a la vez es difícil afrontar un disco así cuando quieres que suene compacto y coherente y que cada canción no suene como su padre y su madre. Con este EP, el productor con el que más he trabajado me decía que debería ser productora porque tengo mucho instinto en ese sentido. Esta vez he estado mucho en el proceso de producción y de hecho ya tengo mi estudio montado en casa y estoy empezando a hacer mis maquetas. Aunque todavía estoy empezando, cada vez me siento más cómoda y voy teniendo más claras las cosas. Pero no me siento limitada en ese sentido, siento que todavía me quedan muchas cosas por probar y por aprender.

¿Qué hace falta ser productora? En los 90 y principios de los 2000 la figura del productor era una persona como mayor, que sabía mucho de música… pero ahora gente superjoven es productora, como Grimes o Finneas O’Connell, el hermano de Billie Eilish.
Yo todavía no produzco mi propia música, pero sí estoy acostumbrada al proceso de producción, conozco los trucos que usa un productor, por ejemplo en cuanto a efectos de voz. Pero hay que tener un mínimo de conocimiento de cómo funcionan los programas, los plug-ins…. y sobre todo saber elegir, tener claro los recursos que quieres utilizar para que la música suene como quieres que suene. Por otro lado creo la producción es una área ambigua y con los mismos elementos puedes hacer cosas diferentes. Para mí aún es un mundo inexplorado.

En cuanto a lo que dices de los productores jóvenes, ahora tenemos muchos recursos para aprender y producir por nuestra cuenta, hay muchos tutoriales en Youtube. Cuando trabajas con productores vas cogiendo cosas de cada uso y eso te da un conocimiento de cosas que después puedes utilizar tú. A mí se me da bien transmitir las cosas a un productor para llegar al punto que yo quiero, pero aún me siento que soy muy «new», voy súper poco a poco.

Has mencionado el tratamiento de la voz, que es una de las cosas que dan coherencia al EP. Hay una voz como distorsionada, grave…
Los formantes. Tiene tres rueditas, una para llevarlo a muy grave, otra que cambia el pitch y la hace sonar una octava para arriba. Y dependiendo de la intención que quieras poner a cada parte de la canción, utilizas los graves o los agudos.

¿El tema de la voz lo has visto como leit-motiv del EP? Porque para ti era importante que hubiera un hilo conductor…
A mí me preocupa buscar la coherencia en un disco. Hay que buscar algo que conecte todas las canciones, es algo que aprendí en el proceso del primer EP. Lo que yo siento es que el tratamiento de la voz es superimportante para marcar la personalidad de las canciones a pesar de que después las bases y el tratamiento de la música puedan ser diferentes.

«Cuando compuse ‘A otro lado’ estaba «overwhelmed» con todo lo que estaba pasando»

‘A otro lado’ no sé si va sobre la fama. En algunas frases parece que hablas de tus fans.
No estoy hablando de los fans en concreto, pero hay mucha gente que te avasalla con mensajes, preguntas… La canción habla más sobre una sensación completamente humana que todos tenemos en realidad, de agobio cuando la gente quiere saber todo el rato en qué estás pensando, quieren tomar tus propias decisiones y pierden la perspectiva, olvidan que cada persona tiene sus inseguridades, sus más y sus menos… La idealización que sucede con estas cosas es algo que me peta la cabeza porque yo soy una persona muy sensible y analizo mucho las cosas, y pasar por el proceso de estar en Operación Triunfo y todo lo que viene después no es fácil.

Yo estoy contentísima con mis fans y me encanta cuando me mandan mensajes de apoyo, me paran por la calle y me dicen que les ha encantado tal canción… pero luego está esa otra parte que recibes un comentario y, dependiendo del momento en que te pille, te puede sentar mejor o peor y si tienes esas inseguridades las puede hacer más fuertes en un momento de tu vida. Cuando compuse esta canción estaba un poco «overwhelmed» con todo lo que estaba pasando, estaba en un momento más flojo. Es una época de tantos incentivos, de gente que te da feedback, que no te da feedback, de tanta información, y a la vez estás pasando por tantas cosas que tienes que interiorizar a nivel humano, como una persona normal… que al final necesitas un momento para parar. En este sentido, ‘A otro lado’ es un tema más triste que enfadado. Es una canción que nace de la calma pero también de la soledad, cuando después de todo, te encuentras contigo misma y te das cuenta de que tienes muchísimos huecos que no sabías que estaban ahí porque no has tenido tiempo de asimilar…

Parece que estás en un momento de agobio con la fama, pero a la vez no quieres que se malinterprete la canción. Al final hay muchos cantantes que se quejan de que los fans les agarran por la calle, les tocan…
Eso es una parte muy concreta de los fans. Al final estoy aquí gracias a ellos y es superimportante ser humilde y reconocer que esta es la gente que te va a dar de comer y que te permite dedicarte a lo que te gusta. Pero es verdad que hay una parte del fandom muy tóxica que ya no es problema mío, porque es toda esta idea del ídolo que hace a la gente comportarse de maneras que no tienen sentido, faltar el respeto y faltar a cosas que son pilares de la humanidad. Hay momentos de desesperarte…

El vídeo no va de esto. ¿Qué nos puedes contar sobre él?
‘A otro lado’ es una canción de amor en realidad. Habla de haber pasado una relación superbonita que ya terminó y echar de menos cómo te sentías con esa persona cuando estabais bien. A veces me gustaría volver al pasado y volver a sentir la tranquilidad que sentía cuando estaba con esa persona. Va de echar de menos, de volver a empezar… Es un poco tópico pero al final los tópicos lo son por algo.

La primera vez que nos vimos me hablaste de una canción que hablaba sobre tu yo de pequeña, pero este EP va más sobre el amor en general, ¿no?
Sí, es un trabajo que habla sobre el amor vivido desde perspectivas diferentes. Al final yo escribo sobre las cosas que vivo, pienso y siento… De hecho el EP iba a llamarse ‘Amores’ en principio, pero las letras son lo suficientemente ambiguas como para tocar otros temas, por eso al final no le puse ese título.

‘Dile’ es divertida, parece que habla de la muerte con humor.
‘Dile’ es una canción que necesitaba componer. La escribí cogiendo diferentes cosas que había sentido, para analizarlas desde fuera. Habla de estar en una relación y querer a una persona con la que hay falta de comunicación y sinceridad, y por intentar salvar algo ocultas cosas, que es precisamente lo que no tienes que hacer si estás en una relación. Básicamente habla sobre no complicar las cosas porque muchas veces son más fáciles de solucionar de lo que parece.

‘Olvídate de mí’ ha funcionado guay, no tanto como ‘nana triste’ pero guay. ¿Por qué has decidido trabajar con productores diferentes en lugar de hacer todo el EP con Carlos René y Luichy Boy? (NdE: se me ha metido en la cabeza que Sen Senra ha coescrito esa canción, pero me corrige)
Con René tengo una conexión muy guay, con él he hecho ‘Dile’, ‘Ya te vas y ‘Olvídate de mí’. Pero ‘Ya te vas’ siento que la he producido yo en un 90% por lo involucrada que he estado con ella, y es gracias a René. Es la canción más especial del EP. Pero a la vez quería probar cosas con otros productores, quería seguir probando y alimentarme de otras energías.

«No considero que intentara copiar a Billie para nada. En ese momento no sabía si estaba preparada para todo el «hate» que me estaba llegando por ‘tarántula'»

¿A qué te referías cuando has dicho que no querías cometer los mismos errores del primer EP?
A ‘tarántula’, te lo digo claramente. Cuando Odd Liquor me trajo la base yo tenía muy claro que me molaba muchísimo, pero que teníamos que cambiar cosas porque sonaba demasiado a ‘bad guy’. Es algo que tuve en cuenta desde el primer segundo. Por otro lado, Billie es una artista que lo ha petado increíble este año, pero hay mucha gente que no escucha música de fuera, o que tiene menos referencias, y no ve que la producción de Billie también coge muchísimos elementos de otros artistas. Entiendo que a la gente ‘tarántula’ le recordase a ‘bad guy’ y que me tachase… pero eso me tocó bastante porque no considero que intentara copiarla para nada. En ese momento no sabía si estaba preparada para todo el «hate» que me estaba llegando por esta canción. Y me preguntaba: «¿por qué nadie me ha dicho que no haga esto?» (ríe).

Escuchando el nuevo EP tampoco parece que hayas evitado usar ciertas sonoridades que puedan recordar a Billie, aunque también son sonidos que ya habían usado James Blake, BANKS…
…y FKA twigs, Björk… Son elementos que vienen de mucha otra gente. No he evitado usar esas sonoridades porque también las quiero utilizar yo, y están ahí para eso. En este EP se ve que sigo utilizando estos elementos porque definen la personalidad de mi música. Son elementos que quiero llevarme a mi terreno. Al final es un primer EP y me queda muchísima música por hacer.

Has dicho que has descubierto nueva música. ¿A qué te refieres?
Cuando salí de OT empecé a nutrirme de música que antes no conocía. Empecé a escuchar BROCKHAMPTON, Kevin Abstract, James Blake, FKA twigs… y mucho a Bad Bunny, a grupos españoles, música funky, Daft Punk, The 1975. Más bandas…

En ‘A otro lado’ hay un timidísimo ritmo de reggaetón. Se nota que escuchas a Bad Bunny.
Ha sacado un disco increíble de 20 temas. ¡Son muchos temas! Bad Bunny es un rey.

«Me encanta Yung Beef, esa insolencia, esa cosa sin filtro… Es vandalismo puro, me flipa y me ha inspirado mazo»

Pero no te ves en un temazo de reggaetón…
Tenía ganas de experimentar con eso, porque ‘A otro lado’ la compuse al día siguiente que salió ‘Empezar de 0’ de Yung Beef y La Zowi, que me rompió el corazón y me inspiró muchísimo. Me encanta Yung Beef, esa insolencia, esa cosa sin filtro… Es vandalismo puro, me flipa y me ha inspirado mazo. Compuse la canción con el piano y pensé que tenía que usar ese tipo de ritmo en ese punto de la canción. Pero ese ritmo no define la trayectoria que quiero seguir en mi carrera.

¿Cuál es la trayectoria que quieres seguir?
Estoy escuchando mucho el disco de Harry Styles, el de The 1975… Me gustaría hacer un proyecto más orgánico, más de banda. Estoy preparando la gira del EP y desde el primer momento he tenido claro que no quiero llevarla a un formato urbano, de cantar sobre pistas tiradas y ya está, y yo delante de «frontwoman», que es algo que me «acojona» bastante (ríe). Me apetece que la gente vea música en directo, a una banda tocando, y yo me voy a colgar la guitarra en varias canciones. Me gustaría que el siguiente proyecto sea un disco completo hecho con un mismo grupo de músicos, cocinado a fuego lento.

«Tenemos en mente que Pional haga todo el disco, porque ha producido para The xx, Solange… pero de momento no hay nada cerrado»

¿Repetirías con los mismos productores con los que has trabajado ahora?
Tenemos en mente que Pional haga todo el disco, porque ha producido para The xx, Solange… Me llevo superbién con él y voy mazo de veces a su estudio, nos ponemos música… Él me encanta porque es increíblemente talentoso, y porque tiene mucha calidad y es muy internacional, pero a la vez es un tío absolutamente humilde y que se nota que le apasiona lo que hace. También le encanta lo que yo hago y confía mucho en mí. Me encantaría que estuviese en el siguiente proyecto, pero de momento no hay nada cerrado.

Cuéntanos cómo llegas a BRONQUIO, InnerCut, mori…
A BRONQUIO me lo presentó Marcos, mi A&R. Escuché lo que hacía y vi que tenía un tema con Carlangas de Novedades Carminha, que es un grupo que me apasiona, y me encantó, me pareció loquísimo lo que hace. Estoy muy contenta con el resultado de ‘Algo duele más’. Es una producción muy loca que tiene elementos muy diferentes en cada parte, que luego no se repiten en la canción. Tiene sonidos superextraños, las voces están tratadas de diferentes maneras en toda la canción, es muy abstracta… Además él es majísimo y un amor de persona.

En cuanto a mori, le descubrí por el aleatorio de Spotify. ¡Bendito aleatorio de Spotify! Hasta ese momento no había escuchado a nadie que cantara en español este dream-pop tan sencillo pero con tantos matices. Hablamos por el «insta» para trabajar y hasta ahora. Él es uno de esos jóvenes productores que trabajan desde su casa con el conocimiento que tiene de los vídeos que ha visto. Trabajar con él ha sido un proceso casero durante el que no ha habido necesidad de ir a ningún estudio tocho o tener un equipo grande.

Y con INNERCUT coincidimos en un campo de composición en Barcelona. Son lugares que me agobian de cara a hacer un repertorio para mí misma, porque tienes un límite de tiempo y porque tienes que juntarte con tres grupos de productores diferentes y yo necesito tranquilidad para componer. Pero con InnerCut estuve unas pocas horas y hablamos de dos cosas y fluyó todo rapidísimo. Con él hice ‘boys’.

«He visto a artistas que me encantaban en directo y el concierto me ha dejado fría porque la música sonaba exactamente igual que en el disco»

¿Qué te planteas con la gira? El EP da sensación de recinto pequeño y tu voz también.
El EP está producido para que sea agradable de escuchar con cascos, para vivir cada viaje que es la canción, es muy delicado, pero yo en directo como espectadora pido otra cosa, pido ver música en directo. Yo he visto a artistas que me encantaban en directo y el concierto me ha dejado fría porque la música sonaba exactamente igual que en el disco. Yo quiero que la gente que vaya a ver el directo vea algo diferente a lo que ha escuchado en su casa. Voy acompañada de una banda, somos cuatro chicas, yo voy a llevar una guitarra…

¿Quiénes son ellas? ¿Son de grupos underground? ¿Amigas tuyas?
María, la batería, es de un grupo que se llama Un Poco Trashy, y también ha tocado con Chill Chicos. Luego Paula, la bajista, toca con el nombre de Fatal Tiger. Es increíble, una tía supercrítica y objetiva. Sara está en Amor Líquido, y Maya, la teclista, es amiga mía de Pamplona, estudia jazz, canto y piano en el conservatorio. No es profesional pero me parece importante llevar a amigos de gira porque es mucho tiempo juntas, son muchas horas… Estoy muy contenta con la banda porque cuando sales de Operación Triunfo, que es mainstream, no sabes si el underground te va a aceptar, pero ellas están súper involucradas.

«Cuando sales de Operación Triunfo, que es mainstream, no sabes si el underground te va a aceptar»

Has buscado que el grupo sea todo de chicas.
En el mainstream faltan muchas músicas mujeres, falta visibilización.

Puede decirse que has cuidado más que tu grupo esté compuesto por chicas, más que buscar un hit para la radio.
Igual dentro de 2 años sí busco un hit para la radio, pero de momento solo pienso en hacer la música que me guste.

10 películas que ver en cuarentena durante el estado de alarma

40

«El heroísmo también es quedarse en casa». Son palabras del presidente del gobierno anunciando el estado de alarma en España durante al menos 15 días, que seguramente recordemos todos cuando dentro de unos días -u horas- estemos subiéndonos por las paredes en nuestra humilde morada. Cuando no nos aguantemos ni nosotros mismos o a nuestras parejas (sabemos que en China se han batido estos días récords de demandas de divorcio, pero no importa, tropezaremos en la misma piedra), quizá estará bien consolarnos con una de estas películas en las que los protagonistas mostraron estar algo peor que nosotros durante la crisis del coronavirus.

Toc toc

Antes de caer en el tópico de los holocaustos zombis, el mundo en cuarentena agradecerá que comencemos con una comedia. «Tengo un toc» es una de las frases favoritas de Vega, quizá porque es sano bromear sobre el «trastorno obsesivo compulsivo» de cada cual, y esta comedia española dirigida por Vicente Villanueva es buena prueba de ello. Inspirada en una exitosa obra de teatro -y se nota-, reúne a una serie de personajes en la consulta de un psicólogo, ansiosos por hablar con un prestigioso profesional sobre el «TOC» que más les martiriza. En el elenco están Rossy de Palma y Paco León, a los mandos de una agradable y entretenida comedia, ideal para una tarde tonta como las muchas que te esperan. ¿Qué tiene que ver con el coronavirus? Uno de los personajes no puede parar de lavarse las manos, y si estos días te has preguntado cómo demonios girar el pomo de una puerta después de pasar 60 segundos lavándotelas, esto te puede gustar.

Contagio

Está siendo vendida como «la película que predijo el coronavirus» por la prensa y oficialmente sus descargas se están multiplicando (no está en Netflix ni Filmin) gracias a su elenco de superestrellas. Ya fue un éxito de taquilla recaudando más de 130 millones de dólares y si bien adivinamos que no era la que mejor iba a resistir el paso del tiempo, contiene planos de «contagio» en una gran ciudad -metro, etcétera- muy asociables a la actualidad. Como indicaba mi compañero Joric en 2011, en su «gélido realismo» y en su aparente «disección didáctica de una futura pandemia» estaba su virtud. Et voilá.

Train to Busan

’28 días después’, ‘La niebla’, ‘La noche de los muertos vivientes’ e incluso ‘REC’. El apocalipsis zombie será tan recurrente durante los próximos días para sobrevivir al coronavirus como en el repertorio de Los Mejillones Tigre, pero si una película del estilo se ha transformado en un film de culto durante los últimos años ha sido ‘Train to Busan’. Premiada en Sitges, la cinta se sitúa en un tren de alta velocidad de Corea del Sur, con unos pasajeros que luchan por sobrevivir, sí, pero aparte de a lo evidente, también al capitalismo más salvaje.

Perfect Sense

Mucho menos conocida que ‘Contagio’ pero más poética y arty -e intensa- pero reivindicable como rara avis, es esta pequeña joya protagonizada por Ewan McGregor y Eva Green, en la que antes de la moda de Masterchef y derivados y de Fernando Simón y Newtral, un chef especializado en pescados y una investigadora especializada en epidemias se enamoraban en medio del apocalipsis. Y en esta cinta el fin del mundo es comprobar cómo van muriendo los 5 sentidos.

Mamá y papá

Otra infravalorada película en código zombi pero esta en clave de humor es ‘Mamá y papá‘, una risión protagonizada por Nicolas Cage en la que el «virus» consiste en querer matar a tus hijos. Una comedia políticamente incorrecta perfecta para estos días en que 1) los niños están en casa porque los colegios han cerrado y 2) resultan ser los mayores transmisores de (corona)virus sin que este ponga en peligro su vida.

Hijos de los hombres

‘Estallido’, ’12 monos’, ‘Guerra Mundial Z‘… entre todas las cintas apocalípticas habituales en este tipo de listados, hay algo que me llama especialmente de revisitar ‘Hijos de los hombres’ sin haber sido uno de mis filmes favoritos en su momento. Aparte de recuperar al Alfonso Cuarón mucho antes de ‘Gravity’ y mucho antes de la brutal ‘Roma’, la película que hablaba sobre la humanidad al borde de la extinción tras dos décadas de infertilidad, se estrenó en 2006. ¡Hace 14 años! Sin embargo, hablaba de lo que sucedería en 2027, para lo que solo faltan 7 años. ¿Cuánto se parece el mundo salvaje y ultracapitalista que planteaba a 2020?

La trinchera infinita

Filmin ha incluido ‘La trinchera infinita’ en su especial Cuarentena, tan bien traído y con tanto humor como siempre. Me parece un aciertazo. No solo es una de las mejores películas de 2019, por dar una visión desconocida sobre la Guerra Civil Española por improbable que pueda parecer a estas alturas. Sino que durante las próximas semanas nos puede dar una idea más realista y acertada de lo que significa realmente estar encerrado entre cuatro paredes un tiempecillo prudencial.

Muerte en Venecia

Pese a salirse también un poco de la línea de las películas que esperabas encontrar en este especial, no me resisto a incluir la obra maestra de Luchino Visconti, de muy particular fotografía y final absolutamente traumático en el que Miguel Bosé nos libró de otro trauma -el de hacer de Tadzio- por los pelos. Básicamente porque su padre no le dejó. Saludemos a nuestros amigos italianos recordando que, aunque no es el centro de la película, en ‘Muerte en Venecia’ (1971), una adaptación de la novela de Thomas Mann (1912), las autoridades locales ocultan a los turistas la existencia de una grotesca epidemia de cólera para que no abandonen la ciudad…

Abre los ojos

«Nunca se han visto las pirámides de Egipto tan poco transitadas, ojalá que pronto se acabe la revuelta». David Bisbal hizo historia con aquel desafortunado tuit que tanto estimuló la imaginación de esta red, y aquella frase permanece en el vocabulario habitual de muchos. Lo cierto es que nunca habíamos visto la Gran Vía de Madrid tan poco transitada como en ‘Abre los ojos’ o como probablemente suceda durante las mañanas de este fin de semana con clubs y bares cerrados a cal y canto. Puede que no haya muchas razones por las que volver a los primeros thrillers de Alejandro Amenábar después de varios visionados, pero se me ocurre una bastante potente: el reencuentro con Najwa, la actriz, una década o dos antes de fusionarse con Zulema, ahora que está(n) en uno de los mejores momentos de popularidad de su carrera.

El resplandor

No se me ocurre mejor epitafio para este artículo que esta película de Stanley Kubrick, inspirada en una novela de Stephen King. Este 2020 celebra su 40º aniversario, pero no hay manera de que envejezca ni una miguita: continúa provocando la misma claustrofobia que el primer día durante su desarrollo y continúa teniendo uno de los finales más inolvidables de la historia del cine de terror. Todo en ella es icónico, desde el mensaje de la habitación que tituló una canción de Alaska y los Pegamoides (‘Redrum’, «murder» al revés) hasta incluso el comentado doblaje de Verónica Forqué. No doy un duro por que dentro de 15 días más de uno no aparezca tecleando “No por mucho madrugar amanece más temprano” ad nauseam en su dispositivo favorito.

SanSan Festival anuncia su aplazamiento a octubre por el COVID-19

1

SanSan, el primero de los grandes festivales que tenía que celebrarse, en concreto durante la Semana Santa y con uno de los mejores carteles de pop nacional que nos pueden venir a la mente (Delaporte, Miss Caffeina, La Bien Querida, Carolina Durante, La Casa Azul, largo etcétera), además de algún gran nombre internacional como Bombay Bicycle Club; habrá de aplazarse. Un año después de haber tenido que suspender por el temporal que azotó Benicássim en la Semana Santa de 2019.

Debido al coronavirus pasa a celebrarse en octubre en la misma localidad de Castellón, según puede leerse en el comunicado oficial que reproducimos a continuación: «Por responsabilidad social y ante la actual pandemia declarada por el COVID-19, la dirección del festival SanSan ha decidido emplazar su próxima edición, prevista para el mes de abril, a una nueva fecha: 9, 10 y 11 de octubre en Benicàssim, fin de semana del puente del Pilar (Fiesta de la Hispanidad). Tomamos la complicada decisión después de analizar detalladamente la situación, teniendo en cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias y con el objetivo de garantizar la seguridad de público, artistas y profesionales vinculados al evento».

Continúa el texto: «Todas las entradas actuales serán válidas para la nueva fecha. Os iremos informando de todas las novedades en nuestra página web y redes. Para cualquier duda que tengáis podéis escribirnos a través de sac@sansanfestival.com».

La crisis del coronavirus afecta ya a salas grandes y pequeñas de todo el país, a promotoras y artistas y hemos hablado de la ruina que puede representar para el sector en este pequeño artículo.

Mala Rodríguez sobrecoge dando voz a una hija que echa en falta a su ‘Mami’

5

Si eres usuario del late-night de Andreu Buenafuente en #0 de Movistar, Late Motiv, o incluso aunque no lo seas, puede que ya conocieras una nueva canción que hoy publica Mala Rodríguez: el pasado 12 de diciembre, de manera bastante sorprendente, la jerezana visitó el programa e interpretó en directo ‘Mami’, una sentida balada al piano. Piano que, para mayor campanada, fue tocado por nadie más y nadie menos que el músico, actor y productor Emilio Aragón (AKA Milikito). Hoy, meses después, la canción es publicada al fin hoy de manera oficial como single, con un vídeo en blanco y negro dirigido por Iker Iturria.

Pero lo importante es la propia canción, una sobrecogedora letra en la que la Mala deja aflorar su lado más íntimo y sensible abiertamente. En ella pone voz a una hija que dirige un mensaje a su madre, una mujer que debe trabajar muchas horas fuera de casa para sacar adelante a su familia. Es difícil no deshacerse en llanto ante versos como «Me asomo al pasillo sin hacer ruido cuando te escucho / Lleva’ to’a la noche trabajando fuera y te extraño mucho / Sé que anda’ cansada y no puede’ má’ pero me hace falta / Sentir tu piel cerca de mi na’ má’, que hay una y tú ere’ la mía», con los que bien podemos identificarnos muchos de nosotros.

Pero no nos extrañaría, dada la emoción que desprende, sea una historia autobiográfica. Bien como un recuerdo de su experiencia infantil, o bien poniéndose en el papel de su propia hija. O ambas. «Crecí con una madre que no estaba mucho en casa… Hace un tiempo escuché a una presidenta ya mayor, hablando de la igualdad y decía que había tenido las mismas opciones que cualquier compañero pero el puesto requería viajar y estar mucho tiempo fuera de casa, ninguna de las mujeres de la empresa aceptó, pero ella sí. Perdió unas cosas pero también ganó otras… Para mí tiene doble valor nuestro trabajo porque además de trabajar tenemos que soportar la culpa de no poder pasar más tiempo con nuestras familia. Lo que es cierto es que debemos perseguir nuestro sueños, sean cuales sean porque es la mejor manera de inspirar a quienes nos rodean» explica María en nota de prensa.

Aunque ‘Mami’ es una balada sentida –de alguna manera, conecta con aquel gran himno de mismo título que popularizaron en 1980 los Chichos–, Mala Rodríguez no abandona en ella su lado rapero, que desata en el tercer verso de la canción, en el que parece dar voz a la progenitora a la que se dirige el tema («Ya no queda mucho, ya me queda meno’ / Ya no queda nada, ya lo tengo todo / ¿Cuánto vale eso? Sí me gusta, pero / como gano poco, gasto meno’ y rezo»). Es, además, muy diferente a los singles pop que María había venido publicando en el último año, buscando sin complejo alguno conectar con públicos más amplios y variados que los del rap de sus inicios.

Tras sus exitosas colaboraciones con Juan Magán y Lola Indigo, en 2019 ganaba el Premio Nacional de Músicas Actuales y publicaba ‘Aguante‘, ‘Tenamoras‘ con Dellafuente y ‘Dame bien‘ venía manteniendo un camino próximo a los sonidos latinos, más o menos duros, que copan las listas de éxitos de un tiempo a esta parte. Veremos si ‘Mami’ es un cambio de rumbo o un hito en ese camino que deseamos, ahora con más fuerza, seguir.

Lo mejor del mes:

Primer tráiler oficial de ‘Veneno’, el biopic de Los Javis sobre Cristina Ortiz, La Veneno

40

El próximo día 29 de marzo se estrenará en AtresMedia –en principio estará disponible a través de su plataforma de VOD, ATRESplayer Premium– ‘Veneno’, el biopic sobre Cristina Ortiz «La Veneno», uno de los personajes más populares de la televisión en los 90 y 00 en España, que han dirigido Los Javis. El propio Javier Calvo ha subido este mediodía a su Twitter el primer tráiler oficial de la serie.

Se conoció que el papel de Ortiz sería interpretado por tres actrices distintas, una en cada etapa de su vida: Isabel Torres, Daniela Santiago y Jedet. Y más tarde se supo también que se incorporaban al elenco (algunos interpretándose a sí mismos, presumimos) Pepón Nieto, Jordi Vilches, Ángel Garó, Mona Martínez, César Mateo, Desirée Rodríguez, Lola Dueñas, Goya Toledo, Ester Expósito, Paca La Piraña, Sophia Lamar, Mariona Terés, Mercedes León, Elvira Mínguez, Lara Martorell y el joven Marcos Sotkovszki.

Esta serie sobre La Veneno constará de 8 episodios de 50 minutos y toma como referencia la biografía que Valeria Vegas escribió hace un par de temporadas, y que recibía el nombre de ‘¡Digo! Ni puta ni santa’. De hecho, Vegas también forma parte del guión de la serie. Puedes recordar nuestra reseña sobre aquel libro aquí.