Inicio Blog Página 602

DORA supera una ruptura en la pista de baile en ‘Oxena’

7

DORA, a la que en breve dejaremos de conocer como hija de Bimba Bosé y Diego Postigo, ha sorprendido en su media docena de singles publicados hasta la fecha, dada su considerable variedad de registros, lo que incluye canciones de las que alternan guitarra acústica y electrónica como su gran éxito de momento ‘Call Me Back‘, temas más bailables como ‘Stay’ y ese neo-bolero cuyo vídeo dirigía Paco León, ‘Ojos de serpiente‘.

El nuevo single que publica esta noche es un paso más. Se llama ‘Oxena’, como la persona a quien se dirige esta canción post-ruptura, y se divide claramente en dos mitades: una primera que supone un lamento («¿Sabes qué pasa? / Siempre lo doy todo por quien no lo merece / Y al final me rompo»); y una segunda que «rompe» con eso sobre una base más UK Garage o drum&bass, sobre la que repite una y otra «estoy mejor sin ti», hasta el punto de que este podría ser el título de la canción. Una producción avanzada que también ha construido junto a su mano derecha Pional y que podríamos emparentar con Jamie xx, Flume o también la primera Najwa (la de ‘That Cyclone‘, ¿nadie la recuerda?), si no fuera por la peculiaridad de las dos partes.

En breve publicaremos una entrevista con DORA realizada este jueves vía Zoom, en la que la artista nos habla de su carrera y ambiciones, pasando también por otros temas, sus influencias o la película que protagonizará de la mano de Paco León. Sobre ‘Oxena’ nos ha explicado: «Al principio era una balada, y la primera parte es la que he hecho yo sola en mi cuarto. Es uno de los últimos temas que escribí, en pleno confinamiento. En principio ese era el tema, pero un día estábamos en el estudio y Pional se puso a jugar, salió la parte más garage, y dijimos: «vamos a cambiar todo el tema, vamos a hacerlo a saco»».

Continúa: «Tiene un punto como sin explotar, hasta que llega la segunda parte. Se está conteniendo y luego hay un punto en que explota. El vídeo es como un trip, es como muy surrealista, es ambiente de club. Es sobre algo que llevas dentro mucho tiempo, que tiene que salir y ya explota». Efectivamente, el vídeo realizado por su tío Gorka Postigo que se estrena a lo largo de este viernes se sitúa en una discoteca, un escenario en el que liberar los fantasmas de dicha relación fallida. El exnovio, por cierto, ha dado su consentimiento para aparecer en el nombre del tema: «Hay buen rollo, es su nombre. Le escribí para preguntarle, en plan: «¿no te importa?». Pero se lo tomó muy bien, le hizo mucha gracia».

No obstante, DORA quiere que el mensaje de ‘Oxena’ sea mucho más universal: «El tema que saqué antes, ‘Hoy’, también era sobre una ruptura. Pero esto está llevado a otro sitio, se puede interpretar de varias maneras, cualquier otra persona se puede identificar. «Estoy mejor sin ti» puede ser un mensaje para muchas cosas. A cualquier cosa en la vida que no te venga bien le puedes decir: «estoy mejor sin ti, déjame en paz»». Publicaremos la entrevista completa en breve.

Lo mejor del mes:

Lo nuevo de James Blake, Annie, Matt Berninger, Omar Montes…

14

Esta noche se han publicado discos de artistas como Marilyn Manson, Everything Everything, Doves, el productor Paul Epworth y Flaming Lips, este incluyendo su corte con Kacey Musgraves (el de Will Butler sale finalmente el día 25). También hay nuevas canciones de DORA, Sia con David Guetta o La Habitación Roja que sumamos en nuestra playlist “Ready for the Weekend” a los temas que hemos ido conociendo de New Order, Gorillaz con Robert Smith, Mala Rodríguez y Janelle Monáe durante la semana.

Pero también tenemos ya nuevos temas de Django Django, Maga, Matt Berninger, Bob Mould, Gabriel Garzón-Montano, Sean Nicholas Savage, of Monsters and Men o Stats, que es el guitarrista de Dua Lipa y La Roux en directo. Carly Rae Jepsen es la artista invitada del delicado tema de mxmtoon, que además ha sacado un corte llamado ‘bon iver’, tal cual. David de La M.O.D.A. continúa con su proyecto experimental nostalgia.en.los.autobuses.

Entre las novedades que nos deja el mainstream encontramos lo nuevo de Mr Eazi con Major Lazer y Nicki Minaj, Marshmello con Demi Lovato, Daddy Yankee con Anuel AA (llamados a petarlo con ‘Don Don’), Omar Montes con Rvfv, Usher, el baladón adulterado de Danna Paola con MIKA o Alicia Keys. Entre las curiosidades, James Blake versiona a Frank Ocean, y temas de Rhye, beabadoobee, MICHELLE con Arlo Parks y Dizzee Rascal. También hay remixes de Róisín Murphy, Kylie y los de Dua Lipa se lanzan también por separado. Aunque para curiosidades, inéditos de Tom Petty y Joni Mitchell para sus futuras cajas y un tema de un EP punk que Beastie Boys sacaron en los 90.

El pop español nos deja canciones de Chef Creador y Malamute, Alexanderplatz, Monterrosa y Miqui Brightside, La Habitación Roja, Maria Rodés, Cosmen, Mediapunta, Paula Cendejas, Caravan Trip con MuéveloReina (va sobre mascarillas, en concreto de quitarse todo), Fon Román con Coque Malla y Yung Beef.

Completamos la playlist de momento con canciones nuevas de Slow Pulp, King Hannah, Sylvan Esso, Mint Field, This Is the Kit, Eartheater, Asha Imuno, Omar Apollo y Action Bronson. Good Sad Happy Bad es el nuevo proyecto de Micachu & the Shapes. No olvides dejarnos en la sección de comentarios qué canciones te parece qué faltan o cuáles te gustaría ver reseñadas en nuestra web.

20 años de ‘Overload’, el debut de una disruptiva máquina de hits llamada Sugababes

54

El 11 de septiembre de 2001 dos aviones de pasajeros impactaban sobre las Torres Gemelas de Nueva York, en un ataque terrorista simbólico sin precedentes en el mundo occidental, cambiando para siempre la realidad de varias generaciones. Justo un año antes, todo era diferente. Aliviado el planeta al contemplar que el Efecto 2000 no había sido para tanto, todo era más plácido. O, mejor dicho, solo lo parecía: en España, ETA recrudecía sus asesinatos en supuesta defensa de la independencia de Euskadi; en USA, Clinton se preparaba para culminar sus dos mandatos dejando la presidencia del país en manos de George W. Bush; el petróleo vivía una escalada de precios descomunal; el euro se depreciaba por la subida de tipos del Banco Europeo; se estrenaba el primer capítulo de Dora, La Exploradora… Y ese cambio de siglo también trajo cambios en la música: Radiohead cambiaban el devenir del rock con ‘Kid A’, Madonna el del pop con ‘Music’, Coldplay debutaban a lo grande con ‘Parachutes’, se separaban The Smashing Pumpkins, se consolidaban los fenómenos comerciales de Britney Spears y Christina Aguilera… y, precisamente hace hoy 20 años, se publicaba ‘Overload’, primer single de una máquina de hits enmascarada tras tres casi niñas bajo el nombre de Sugababes.

Los artistas y discos citados en el párrafo no están escogidos a vuelapluma, sino que nos ayudan a plasmar cuál era el «estado del pop» en la época: el grunge había sido asimilado y deglutido por la industria hasta no quedar nada (o reconvertirse al metal, de fans siempre fieles), el rock estaba mutando a espacios más eclécticos (Coldplay) y experimentales (Radiohead), y el pop se nutría del nuevo auge del R&B y el soul adoptado por artistas blancos, mientras que Madonna mostraba una vía audaz en la que lo electrónico y lo orgánico iban de la mano, claro anticipo de la fusión de estilos que ha predominado en lo que llevamos de milenio. Y en Reino Unido, el resacón sin vuelta atrás del britpop había devuelto el cetro de los éxitos a grupos pop como S Club 7 –o lo que quedaba de alguno de ellos, con Robbie Williams triunfando al margen de Take That– o girl groups como All Saints. Precisamente el creador de estas, Ron Tom, fue el hombre que también propició el germen del jovencísimo trío.

Tom había fichado para su agencia a unas talentosas chicas de apenas 12 años, Siobhán Donaghy y Mutya Buena. En principio la idea era lanzarlas como solistas, pero un día en 1998 coincidieron en el estudio, se entendieron bien y comenzaron a escribir (sí, escribían sus letras: toda una anomalía) sus canciones sobre bases del propio Ron Tom o de Cameron McVey y Paul Simm, tándem conocido por sus éxitos para las mentadas All Saints y Neneh Cherry (recordemos que el primero era pareja de Cherry por entonces, padre además de la ahora estelar Mabel). A esas sesiones se sumó Keisha Buchanan, una amiga de la infancia de Buena, y la química de las tres convenció al mánager y también al sello London Records, que inmediatamente acordó con ellos la publicación de su álbum debut. Tras dos años de trabajo, ‘One Touch’ veía la luz a finales de noviembre de 2000, precedido por el citado single con el que debutaba. El impacto de ‘Overload’ y Sugababes fue considerable de primeras. Y no tanto porque las tres jóvenes apenas tuvieran en la fecha en torno a quince años, sino también por la mezcla racial, reflejo de una realidad de la sociedad británica que raramente, por entonces, era mostrada tal cual en la industria del entretenimiento. Tampoco eran arquetipos de belleza al uso, sino chicas normales, de aparente autenticidad, lo cual aportaba credibilidad al proyecto. Y, sobre todo, mostraban una propuesta nueva y fresca para el pop del nuevo milenio.

‘Overload’ era el epítome de lo que contenía ‘One Touch’: soul, R&B, hip hop, funk ejecutados con una premisa claramente minimalista y contundente, limpia pero rotunda. En este caso, una base formada por una batería funky muy vigorosa y realista –sólo el hi-hat que irrumpía tras el primer verso suena a caja de ritmos–, y un bajo de extraordinario músculo que constituye el leit motif básico de la canción. Una base en la que, pese a los constantes overdubs, scratches y efectos fantasmales, primaba la naturalidad, y en la que los instrumentos tradicionales dominaban sobre los electrónicos (una evidente conexión con el ya citado ‘Music’). Mención aparte merecen las guitarras eléctricas –solo surf-rock incluido– y unos tímidos arreglos de metales que aludían a clásicos de la música negra, en una suerte de precedente de la relevancia de Amy Winehouse un lustro después. Y no es caprichoso decir esto, porque Paul Simm participó con su colega Felix Howard en la grabación de algunas canciones relegadas a caras B (la versión de ‘Someone to Watch Over Me’ de los Gershwin y ‘Close to the Front’, principalmente) de las sesiones de ‘Frank’ y ‘Back to Black’. Y su influencia fue incluso más allá: en ‘Stripped’ de Christina Aguilera, publicado dos años después, se incluía ‘Make Over’, un tema firmado por ella y Linda Perry que, entre arreglos folclóricos y giros «grungy», tenía una melodía que de manera muy obvia bebe de ‘Overload’. Incluso, en un verso, tiene el morrazo de cantar el título de esa canción. Dos años después, la sociedad de autores estadounidense ASCAP reconocía créditos en esta canción a los autores del tema de Sugababes, reflejándose en nuevas tiradas de ‘Stripped’.

Volviendo a ‘Overload’, por supuesto que esa base no sería casi nada sin una melodía excelente, cautivadora desde el primer instante. Sencilla, pero tampoco facilona. Donaghy arranca cantando en solitario ese tuétano musical, sumándose a ella Buchanan y Buena en el fabuloso estribillo. La última se adueñaba del curioso puente dubstep, que acentuaba la absoluta contemporaneidad de la propuesta, mientras que Keisha se luce en los contrapuntos finales. La letra, evidentemente, no podía tratar de otra cosa que no fuera los picores erótico-sentimentales con algún mozuelo –más bien chav– del popular y multiétnico Noroeste de Londres del que provenían Mutya y Keisha. Pero no dejaba de sorprender cierta madurez en sus textos, bastante alejada de la inocencia impostada por Britney en ‘Oops!…I Did It Again‘. Aquellas niñas, sabían que saltarse las clases por su crush estaba abocado al desastre, como bien expresa, con un punto tragicómico, el gancho principal: «El tren viene y ya sé cuál es su destino: es un viaje solo de ida a una situación demencial». La tesitura de clásico de ‘Overload’, marcando distancias con «rivales» como Atomic Kitten (mucho más esclavas de las tendencias de mercado), quedaba también demostrada en esta rara versión acústica en televisión, con arreglos de jazz-folk psicodélico propios de Terry Callier o el maldito Sixto Rodriguez.

‘Overload’ no sólo fue su primer single sino también el primer top 10 en la lista de singles británica de los 18 que han conseguido Sugababes en toda su trayectoria. Tenía madera de número 1 y no lo fue: se quedó en el 6, posición que sin embargo superó en Alemania, Grecia, Austria. Pero la crítica la ha celebrado incluso más positivamente: no solo optó al BRIT a mejor single de aquel año, sino que publicaciones como NME y Pitchfork la han destacado en resúmenes de la música más importante de los últimos 20 años. El resto de buenos (aunque no tan fulgurantes) singles de ‘One Touch’ –’New Year‘, ‘Run for Cover‘ y ‘Soul Sound‘– estuvieron aun más lejos de coronar las listas, pero no fue un flop ni mucho menos. Al contrario, su comportamiento fue más bien el de un sleeper, probablemente gracias a que es un gran disco lleno de temas tan espectaculares como ‘Look at me’ o ‘One Foot In’, en los que se mezclan sonidos orgánicos y atemporales con guiños a estilos rabiosamente modernos entonces como el UK garage o el drum n bass. Fue subiendo muy poco a poco en la lista de álbumes, hasta alcanzar el puesto 26 en la primavera de 2001 y ser certificado disco de oro en UK. En todo caso, este debut era un anticipo de lo que se confirmaría en años posteriores como una auténtica máquina de hits: ningún otro grupo femenino desde Spice Girls había logrado seis números 1 de singles en su país –’Freak Like Me’ sería el primero y ‘About You Now’ el último–, y alcanzaron un hito que se le había escapado incluso a las Chicas Picantes: coronar simultáneamente la lista de singles (con ‘Push the Button’), álbumes (‘Taller In More Ways’), airplay y descargas durante una semana de 2005.

En todo caso, esa brillante carrera en números ha estado acompañada de cierta controversia, con una formación repleta de cambios hasta extremos delirantes. Tratando de resumir mucho, todo comenzó poco después de su debut cuando, en mitad de un entrevista promocional en Japón, Siobhán decidió abandonar no solo la charla con el periodista sino también el grupo (años después negaría, eso sí, haberlo hecho saliendo por la ventana de un cuarto de baño). Tiempo después, al emprender su trayectoria en solitario, aseveraba que casi desde un primer momento se sintió completamente desplazada por la amistad de las dos chicas de barrio, Mutya y Keisha, llegando a acusar de manera explícita a la última de ser una bully. Donaghy sería inmediatamente sustituida por Heidi Range, un descarte de Atomic Kitten con pinta de pija y que se alejaba de la primigenia imagen de normalidad del trío. Poco importaba, puesto que esa era devino en la de mayores éxitos del grupo con el estupendo ‘Angels with Dirty Faces’ (2002) y el más regulero ‘Three’ (2003)… hasta que fue Mutya la que emprendió las de Villadiego, primero aduciendo una enfermedad y luego el nacimiento de su primera hija.

Amelle Berrabah ocupaba su sitio a instancias del management, dejando a Keisha como la única miembro original de Sugababes. Tres discos más –el mentado ‘Taller In More Ways’, ‘Change‘ (2007) y ‘Catfights and Spotlights’ (2008)–, con el celebrado recopilatorio ‘Overloaded‘ –no podía llamarse de otra forma– entre medias, fue lo que resistiría en el proyecto Buchanan. Tras nuevas quejas de acoso por parte de Berrabah y un amago de espantá de esta, era Keisha quien se marchaba, ante el pragmatismo del equipo que dirigía la franquicia: resultaba más fácil dar con un nuevo miembro –sería Jade Ewen, concursante de Eurovisión 2009– que dos teóricas «víctimas» para la miembro original. Esta, hace muy poco, daba una nueva visión del asunto, defendiéndose y denunciando que, aunque no supo verlo en su momento, aquello fue una estratagema que denota el «racismo sistémico de la industria musical».

Todo este folletín continuaría, con la paradoja de que, mientras las «nuevas» Sugababes languidecían promocionando un mediocre ‘Sweet 7‘ (2010) que supondría el fin definitivo de la franquicia, las «viejas» limaban sus asperezas para reunirse, ilusionadas, y grabar un nuevo álbum bajo el nombre de Mutya Keisha Siobhan o MKS. ¿Pensáis que la loca historia de esta anómala franquicia podría concluir así, con un final medio feliz? Ni modo: tras adelantar oficialmente en 2012 el single ‘Flatline‘ y mostrar ‘Boys‘, el disco ‘The Sacred Three’ se filtraba y las chicas decidían no publicarlo y seguir trabajando en otro, mientras en paralelo seguían pugnando en los tribunales por recuperar la marca original. Las últimas noticias en ese sentido parecían esperanzadoras: el año pasado, tras reaparecer con una versión orquestal de ‘Flowers’ junto a DJ Spoony, Buena confirmaba que querían celebrar este 20º aniversario que hoy nos ocupa con nueva música y una gira. Pero sorpresa: algo ha fallado y seguimos sin saber nada. Pocos proyectos en la historia del pop pueden presumir de tantos éxitos como vaivenes como esta anomalía conocida como Sugababes.

Pablo Alborán denuncia el sospechoso parecido de un single turco al de su éxito ‘No vaya a ser’

22

Pablo Alborán sigue trabajando en su nuevo disco -ese que anunció en el vídeo de su salida del armario así como quien no quiere la cosa- y mientras ha acudido a Twitter para mostrar su sorpresa ante el nuevo single del cantante turco Erkan Erzurumlu.

El tema se llama ‘Kalbin Nereli’ («¿dónde está tu corazón?»), es el único editado por Erzurumlu hasta la fecha al menos hasta donde puede verse en Spotify, ha sido publicado oficialmente por la rama turca de Sony Music… y guarda un parecido harto sospechoso con el single de Pablo Alborán de 2017, ‘No vaya a ser’. Melodía, ritmo, instrumentación… ambas canciones son prácticamente iguales. Apenas el idioma las separa de ser la misma canción. El supuesto plagio puede parecer una casualidad hasta que descubres que las portadas de ‘No vaya a ser’ y ‘Kalbin Nereli’ también son prácticamente la misma: mismo fondo, mismo vestuario, misma fuente. El videoclip, también muy parecido, incluye la presencia de una mujer que muestra alegremente un abanico de España, momento en que te das cuenta que la copia ha debido ser a propósito.

Las palabras de Pablo Alborán ante la descarada copia han sido «no tengo palabras», seguidas de un emoji de enfado. Se desconoce si el cantante malagueño tomará medidas legales -como sus fans le están sugiriendo- para defender sus derechos como autor o preferirá adoptar la filosofía de su amiga Pastora Soler, que a su tuit de denuncia ha contestado alegremente: «Oooooooh! Muy fuerte!!!! 🤭 Besitos grandes!» Otro que ha opinado sobre la copia ha sido Cepeda: «Ni el tono le ha cambiado», ha escrito. Lamentablemente, el videoclip de Erkan Erzurumlu ha sido eliminado de Youtube sospechosamente muy poco después de la polémica provocada por el tuit de Alborán, pero la canción sigue estando disponible en Spotify para quien quiera realizar la comparación pertinente. ¿Habrá tenido Alborán algo que ver con la desaparición del vídeo de Youtube? ¿Quizá su sello, Warner Music, ha tomado medidas después del revuelo visto en redes?

De haber copiado ‘No vaya a ser’ Erkan Erzurumlu, el cantante puede decirse que ha sido hasta valiente, pues el primer single de ‘Prometo‘, compuesto exclusivamente por Alborán y producido exclusivamente por Julio Reyes, no es desconocido precisamente para el público de habla hispana: con casi 100 millones de reproducciones en Spotify es uno de los mayores éxitos de la carrera de Pablo Alborán y en España ha sido top 9 en la lista oficial de singles y ha sido certificado como doble platino.

Bruce Springsteen anuncia su disco número 20, ‘Letter to You’, y comparte el tema titular

5

Bruce Springsteen ha anunciado nuevo álbum de estudio grabado junto a su mítica E Street Band. ‘Letter to You’ sale el 23 de octubre, ha sido producido por el propio Bruce junto a Ron Aniello y se compone de 12 pistas, 3 de las cuales han sido recuperadas de su repertorio de los años 70 y después regrabadas. Estas son ‘Janey Needs a Shooter’ (1978), ‘If I Was the Priest’ (1972) y ‘Song for Orphans’ (1972). La segunda es considerada por fans del Boss una de las canciones más importantes de su carrera a pesar de nunca haber sido editada, ya que con ella el artista consiguió ser fichado en Columbia después de presentar dicha composición a uno de los ejecutivos del sello.

Explica la nota de prensa: «Grabado en el propio estudio de Springsteen en Nueva Jersey (con su productor y buen amigo Ron Aniello), mezclado por Bob Clearmountain (The Rolling Stones, Bon Jovi) y masterizado por Bob Ludwig (Led Zeppelin, Queen), ‘Letter to you’ es un álbum de puro y auténtico rock, con el mítico sonido orgánico y directo característico de la banda de su vida. Banda fiel, en la que militan su pareja Patti Scialfa y Nils Lofgren (Crazy Horse), entre otros». El mismo Boss añade: «Me encanta el disco, estoy feliz por cómo ha quedado la parte emocional impresa en él. Lo grabamos en sólo cinco días y resultó ser una de las mejores experiencias de grabación que he tenido en mi carrera. El sonido de la E Street Band tocando en mi estudio completamente en vivo y sin re-grabaciones es espectacular, algo que nunca antes habíamos hecho».

Precisamente a Bruce y a su banda tocando en directo es lo que muestra el videoclip del primer adelanto de ‘Letter to You’, el tema titular. Se trata de un corte esperanzado en el que Bruce canta sobre haber mandado a alguien una carta en la que ha plasmado todo lo malo y lo bueno que se le ha pasado por la cabeza: «en la carta que te me ha mandado he expresado todos mis miedos y mis dudas, todas las cosas duras que he descubierto, y todo aquello en lo que he visto la verdad», canta, para después añadir: «he plasmado toda la luz del sol y toda la lluvia, toda mi felicidad y todo mi dolor, las oscuras estrellas de la noche y el cielo azul de la mañana».

Aunque la discografía de Bruce es dilatada y abarca ya 19 discos, sin contar sus 6 álbumes en directo editados -‘Letter to You’ será el vigésimo nada menos-, quizá no esperábamos un nuevo trabajo por su parte tan poco después del lanzamiento del último, ‘Western Stars‘, que salió el pasado verano y fue un éxito rotundo de público y crítica.

Así queda el tracklist de ‘Letter to You’:

01 One Minute You’re Here
02 Letter to You
03 Burnin Train
04 Janey Needs a Shooter
05 Last Man Standing
06 The Power of Prayer
07 House of a Thousand Guitars
08 Rainmaker
09 If I Was the Priest
10 Ghosts
11 Song For Orphans
12 I’ll See You in My Dreams

Marilyn Manson / WE ARE CHAOS

18

Marilyn Manson ha presentado su nuevo disco con un single que, aleluya, apetece ponerse en bucle: el baladón ‘WE ARE CHAOS‘ es uno de los temas más pop que ha compuesto jamás, y también uno de los más bonitos. La marca de David Bowie, gran ídolo de toda la vida de Brian Warner, se nota especialmente en las estrofas, pero luego la canción se crece en un estribillo cantado a coro («estamos enfermos y jodidos y somos complicados») que, en su heroico tramo final, llega a poner los pelos de punta.

‘WE ARE CHAOS’, el single, también es un pequeño engaño, pues el nuevo álbum de Marilyn Manson no profundiza en sus influencias glam a pesar de que Brian Warner y su productor Shooter Jennings escucharon un montón de música de este estilo durante la composición del disco: Shooter le pasaba a Warner música de T.Rex o de los Kinks, él sus elepés favoritos de Bowie, ‘Diamond Dogs’ y ‘Scary Monsters’, o ‘Welcome to My Nightmare’ de Alice Copper. Como ‘Diamond Dogs’, el sucesor de ‘Heaven Upside Down‘ se abre con un interludio recitado y enturbiado por un efecto robótico, pero lo que sigue después es un corte de rock duro de Marilyn Manson más. Tiene tan poco misterio como su poema de apertura, en el que Warner interpreta a una abeja que «destruirá todas las flores» y «cubrirá la tierra de miel» para que «todo el mundo se coma a sí mismo». Es el mismo escenario apocalíptico, marcado por el dilema entre el bien y el mal, que ha preocupado a Warner durante toda su carrera. «Mis ojos son espejos: solo veo dioses a la derecha y demonios a la izquierda», concluye el artista, para más señas.

Warner, ya el único integrante original de Marilyn Manson que queda dentro de la formación, compuesta a su vez por el guitarrista Paul Wiley, el bajista Juan Alderete y el batería Brandon Pertzborn, explica que su propósito con ‘WE ARE CHAOS’ ha sido precisamente distanciarse de todos los temas que han solido atormentarle, como la política o la religión: «el disco trata más sobre cómo puedo yo conectar con el resto del mundo tanto emocional como mentalmente: es un disco conceptual que cuenta una historia que va a ser diferente para cada persona». Si ‘WE ARE CHAOS’ presenta un concepto, es el de un hombre que guarda una visión tremendamente pesimista del mundo, hasta el punto que muchos cortes del álbum hablan de la muerte de una manera cercana. El siguiente single del disco de hecho se titula ‘DON’T CHASE THE DEAD’, es uno de los destacados por su furiosa energía y -en este caso sí- sonidos inspirados en la época berlinesa de Bowie, y su estribillo clama «no persigas a los muertos» para inmediatamente añadir: «o los muertos te perseguirán a ti». La inminencia de la muerte es mentada en’INFINITE DARKNESS’, título también de la pintura que se ha usado como portada del álbum, obra del propio Warner. En este rabioso tema que evoca a la época ‘Antichrist Superstar’, Warner señala que «solo porque seas famoso no significa que valgas algo en este mundo o en el siguiente» para después sentenciar: «alguien va a morir pronto, no te metas en medio, tú no eres el héroe».

A partir de este pesimismo, ‘WE ARE CHAOS’ es un trabajo eminentemente oscuro, probablemente el más oscuro de Marilyn Manson desde el vampírico ‘EAT ME, DRINK ME’. Es un poco gótico el corte ‘SOLVE COAGULA’, que con sus atmósferas desoladas y abatidas, expresa el que puede ser el mensaje último de todo el disco: «no soy especial, simplemente estoy roto y no quiero que nadie me arregle». En el mismo tema, Manson canta que no existe «nadie a que quiera parecerse» y que por eso «ha seguido siendo el mismo», y en el blues-rock de ‘KEEP MY HEAD TOGETHER’, el artista directamente canta: «no intentes cambiar a nadie, terminarás cambiándote a ti mismo» para después soltar una frase gráfica de las suyas: «como cristal y escupo diamantes». Y en un estilo más cercano a la «torch song», ‘HALFWAY & ONE STEP FORWARD’ parece situar al oyente directamente en un funeral para ofrecer una triste reflexión sobre la vida, que «trata sobre cuánta gente llora cuando mueres, no sobre el torrente de lágrimas que echas cuando estás vivo».

Dicho esto, ¿en qué posición colocar ‘WE ARE CHAOS’ en de la discografía de Marilyn Manson? Las canciones vuelven a no ser las más inspiradas de su carrera reciente, y para muestra una ‘PERFUME’ que no pasa de imitar los típicos clichés del rock’n roll sin nada realmente interesante que ofrecer. En general, musicalmente no existe riesgo de ningún tipo en estas composiciones, ni aparentemente un solo ápice por crear algo que se salga de la norma de lo que ha sido la última etapa de la banda. Buenas canciones como ‘WE ARE CHAOS’, ‘DON’T CHASE THE DEAD’, ‘KEEP MY HEAD TOGETHER’ o ‘PAINT YOU WITH MY LOVE’, la más clásica de las baladas, casi Motown, son alternadas con otras que pasarán a ser olvidadas la semana que viene, como «HALFWAY» o ‘BROKEN NEEDLE’. Ya sin grandes conceptos a la vista ni interés por explorar nuevos lugares musicales, Marilyn Manson vuelve con un trabajo que al menos destaca por su personal y oscuro mensaje y por unas estupendas letras llenas de pensadas metáforas que vuelven a estar bastante por encima de la media.

Calificación: 6,9/10
Lo mejor: ‘WE ARE CHAOS’, ‘DON’T CHASE THE DEAD’, ‘PAINT YOU WITH MY LOVE’
Te gustará si te gusta: la etapa reciente de Marilyn Manson tanto como la primera
Youtube: vídeo de ‘WE AR CHAOS’

Niño de Elche, Maria Arnal y Chenta Tsai revelarán sus nuevos proyectos en Sónar 2020

0

Sónar ha dado con una manera de poder celebrar algo de alguna manera, pese a la pandemia que vivimos en todo el mundo. En tan sólo unos días, el 18 y el 19 de septiembre, entre las 10.30 de la mañana y las 2 de la madrugada se podrán seguir vía streaming varias actuaciones y ponencias de manera gratuita y a través de dos canales de streaming. Será a través de a través de www.sonar.es y www.sonarplusd.com.

También habrá actividades presenciales en vivo, con aforos limitados, en el CCCB de Barcelona. Las sesiones de DJ desde la Torre d’Alta Mar podrán seguirse únicamente online de 12:00h del mediodía hasta la medianoche: en este caso será una selección de artistas de la escena local. Un total de 140 artistas y ponentes participan en más de 70 actividades entre conciertos, debates, Dj sets, workshops, exposiciones y nuevos formatos como vídeo cápsulas producidas expresamente para el festival por numerosos artistas.

Arca ofrecerá en el Teatre del CCCB un dj set especial que será su primera actuación tras el confinamiento. En el mismo lugar se podrá ver a Maria Arnal i Marcel Bagés presentar su nuevo álbum en formato showcase (cosa que iban a hacer en el Sónar original que iba a celebrarse a finales de esta primavera, como recordamos). Laurel Halo actuará desde Berlín, Daito Manabe lo hará desde Tokio y Nicola Cruz desde Quito, mientras Max Cooper presentará «Max Cooper Live AV show», un show audiovisual exclusivo. desde Kings Place Studios de Londres.

Desde Madrid podremos ver a Niño de Elche, que presentará en vivo la pieza “Segunda diferencia: Oraciones del siglo XXI”, avance de su próximo trabajo; también a Ms Nina ya Chenta Tsai presentando un proyecto audiovisual inédito. Este está inspirado «en una colección de historias sobrenaturales escrita por el poeta y erudito de la dinastía Qing ‘Yuan Mei’ (袁枚, 1716-1798). Su performance se compone de sonidos, imágenes y espacios que han sido significativos para Chenta Tsai a la hora de reconectar con sus raíces como persona racializada migrante asiática disidente sexual».

En otros lugares actuarán John Talabot con Desilence, Morad en representación del trap más rompedor, entre muchos otros que podéis consultar en la web. Por su parte, las conferencias seguirán 5 ejes temáticos: el tema principal será la ciencia y su enfoque transdisciplinar en los campos de la bioacústica, la neurociencia, el biohacking y el cambio climático. Los otros cuatro ejes se centran en la robótica y su interacción con entes vivos, los avances en tecnología inmersiva e hiperrealidad, la inteligencia artificial y su papel en las economías de la creatividad y los nuevos interfaces y herramientas para la creación musical y audiovisual.

«Éramos tan felices que dábamos puto asco» puede ser el hit de Chef Creador

6

Chef Creador es el dúo formado por Isra y Fran, dos salmantinos a medio camino entre Madrid y su ciudad de origen, que ya habían publicado en 2015 un álbum llamado ‘Nuevos jardines’, donde incluyeron el sencillo ‘Nuevos jardines versallescos’ y una colaboración con Joaquín Pascual; y en 2017 el EP ‘Sucesos extraños’, con temas cuyo título dicen mucho de Chef Creador, como ‘Winona Forever’ y ‘Cómo matar a un zombie’, este último con un punto épico y planetero que parecen haber perdido en los últimos tiempos.

Recientemente han fichado por Intromúsica, hogar de Dorian o Chucho, y han venido publicando una serie de canciones sueltas, como ha sido el caso de ‘Tus putos emojis’ y ‘Alien 3’. Si ‘El poder mágico del ritmo’ llegó a contar con un poderoso «2020k Remix» que les acerca a los territorios de New Order, lo suyo es en verdad el indie noventero, con un punto punk-pop como el exhibido en la mencionada ‘Alien 3’. Y la canción que publican esta medianoche y estrenamos en JENESAISPOP puede ayudarles a dar un salto. Es hoy nuestra «Canción del Día».

‘Tan Felices’, que cuenta con la colaboración de Diego e Irene de Malamute a las voces y coros y Juan Pedrayes de Carolina Durante a la batería, es «una canción que habla sobre la amistad, sobre la nostalgia y sobre cómo las redes sociales han cambiado la forma de relacionarnos con nuestros recuerdos». El tema parte de una de esas alertas de Facebook que te sitúan en una fiesta de hace 10 años, con gente que ya ni recordabas, ante lo que concluyen que «el algoritmo no tiene sentimientos».

Carlos Hernández, conocido por sus trabajos con Triángulo de Amor Bizarro, Los Planetas y media escena indie nacional, está a los mandos de esta producción tan ágil, en la que el estribillo es tan imponente como «Éramos tan felices que dábamos puto asco», si bien cierto optimismo trata de abrirse camino: «Es puto deprimente todo este momento /
pero si me haces caso, todo se vuelve bueno (…) Hoy no puedo con tanta intensidad / pero tus memes siempre calman mi ansiedad».

Por su parte, Malamute continúan su carrera ascendente desde que ficharan por Snap! Clap! Club el año pasado. El dúo de Diego e Irene ha pasado con ‘La espiral’ por nuestra playlist con lo mejor del mes (la recordarás por su anti-estribillo “sería tan guay si tuviera carisma”) y después ha publicado la también divertida ‘Todo el mundo está en Japón’: “todo el mundo está en Japón / y yo sigo aquí aburrida / ya no puedo con la vida / ¿De dónde sacan el dinero, cuando salen del agujero?”. Os recordamos que este nuevo temazo conjunto, ‘Tan felices’, aparecerá esta noche en las plataformas de streaming.

Qué tiene ‘CTRL’ para ser el gran single de comeback de M.I.A…. y qué le falta

5

A primera hora de la tarde de ayer, una nueva canción de Mathangi Arulpragasam «Maya» aparecía anunciada en su muro de Facebook, como nos informaba la usuaria Slavin en el foro de M.I.A. El tema se llama ‘CTRL’ y solo se puede escuchar a través de su página web: es la misma situación exactamente que la de otro corte que ha compartido este año, ‘OHMNI 202091’, solo disponible a través de la misma web, que precisamente se llama ohmni.com, diseñada con la estética con que la cantante nos volaba la cabeza hace 15 años.

‘CTRL’ es una canción muy inmediata y llena de ganchos que podrían conformar un single potente para M.I.A. El tema apela de manera muy sonora a la «libertad de expresión» y tiene un estribillo tan poco dubitativo como «Hands up, hands down / Wake up, snap out», entre referencias al «control» que quieren ejercer sobre nosotros los demás. «Yo controlo mi propio cerebro», responde en la letra, en la que se dirige a «trolls» y «haters»: de «todo lo que dicen de mí es falso» a «¿por qué tienes que joder conmigo? / ¿solo por ser una zorra? / sí, la primera cantante femenina de la lista negra».

Con todo lo contundente que es la canción, es ella misma quien se encarga de aclarar desde el segundo cero que esto no es su single de regreso ni nada que presente su «esperado nuevo álbum». Lo bueno es que sabemos por tanto que tal álbum existe, aunque conociéndola, lo mismo podría llegar este año en cualquier momento, que al otro, o al otro. Cabe preguntarse si M.I.A. puede tener bajo la manga una canción tan inmediata como ‘CTRL’, pero también es posible que para presentar el sucesor de ‘AIM‘, después de 4 años, lo haga con algo más ambicioso, menos predecible, menos machacón, pues las críticas a este álbum fueron regulares.

Al margen de lo que nos aguarde el futuro, M.I.A. sí ha presentado un single en las plataformas de streaming este verano. Se ha tratado de ‘Up Inna’, una canción colaborativa con Cadenza y GuiltyBeaz que ha aparecido junto a una sucesión de remixes. Apta para seguidores del sonido clásico de Maya, la canción parece haber pasado algo desapercibida, quizá dado su carácter casi instrumental. Guilty Beatz dijo sobre la colaboración: «Cadenza y yo hemos estado trabajando juntos bastante tiempo, pero en esta ocasión queríamos utilizar sonidos más energéticos, así que nos inspiramos en la música de Sudáfrica, en Jamaica y con un toque de Ghana. Es un género de música raro, con afro-house y dancehall».

M.I.A. también generó cierta polémica en redes el pasado mes de marzo, justo los tiempos en que comenzaban los tiempos duros de confinamiento, por declararse en plena pandemia contraria a las vacunas. La cantante proclamaba: «si tengo que escoger entre la vacuna o el chip prefiero la muerte». Y después afirmaba que no poder decidir si vacunar a su hijo o no era «lo más duro» que había vivido. «No quiero sentir eso otra vez. Estuvo enfermo durante tres semanas porque los médicos le tuvieron que atiborrar de antibióticos para aliviar la fiebre que le provocaron tres vacunas». La cantante fue tildada de «irresponsable».

Adiós a Ronald Bell de Kool & The Gang, co-autor de ‘Celebration’ y multitud de top 10

2

Ronald Bell, también conocido como «Khalis» (a la derecha en la foto), ha fallecido a los 68 años según ha informado su portavoz, y sin que se conozcan las causas de la muerte, pero sí que se ha producido de manera «repentina» mientras estaba en su casa junto a su esposa Tia Sinclair Bell.

Ronald fue co-autor de muchos de los hits de Kool & The Gang, pues fue co-fundador de la banda, la mayoría editados entre la segunda mitad de los años 70 y la primera de los años 80. Entre ellos hay que destacar la estupenda ‘Celebration’, que fue número 1 en Estados Unidos, pero también muchísimos otros top 10 de Kool & The Gang en las listas de pop de la época, como ‘Get Down on It’ en 1981, ‘Ladies’ Night’ en 1979 o a mediados de los 70 ‘Jungle Boogie’ (utilizada en ‘Pulp Fiction’), ‘Summer Madness’ (usada en ‘Rocky’) y ‘Hollywood Swinging’. Esta última sirvió de inspiración para el mismísimo Nile Rodgers, como reconoció en su momento el co-líder de Chic.

Kool & The Gang han permanecido más o menos en activo hasta nuestros días, y Ronald ha seguido en el grupo, lo mismo que su hermano y co-fundador Robert «Kool» Bell. Su último álbum de estudio fue ‘Kool for the Holidays’ (2013). Inspirados por el jazz («John Coltrane era su Dios», como se recuerda en el amplio obituario de U Discover Music), se convirtieron en una influencia fundamental para los seguidores del funk y el R&B más pop de la década de los 70.

Mala Rodríguez y Nyno Vargas ya son top 1 en Youtube España con ‘Toto’

13

Como había dejado caer hace unos días en Instagram, Mala Rodríguez tiene un tema nuevo con Nyno Vargas llamado ‘Toto’ que se ha dado a conocer en la tarde de este miércoles. No, Bad Gyal no tiene el monopolio de esta palabra. En este caso se trata del retrato de una infidelidad («esta noche vamos a beber (…) solo será por una vez»), con la rima del «toto» de ella con lo «loco» que él se va a volver si no consuma pronto. El tema, producido por SBR, es de corte reggaetón uptempo, con fraseos de la escuela de Daddy Yankee. Además, ‘Toto’ se publica al mismo tiempo que se ha estrenado su vídeo, entre motos, discotecas y coreografías. Fue rodado en agosto y cuenta con la participación de Yiya, compañera de Nyno en la última edición de ‘Supervivientes’. Ha sido realizado por Mario Ruiz y producido por Krea Films. La canción se ha situado directamente en el número 1 de tendencias de Youtube España.

Nyno Vargas, criado en el barrio de Las 613 en Burjassot, Valencia, es conocido por su fusión de rap, latino, reggaetón, flamenco y pop, como sucedía por ejemplo en ‘Que te perdone Dios’ en 2017. Sus álbumes ‘Dicen de mí’, ‘El efecto Nyno’ y ‘Esa historia’ han alcanzado todos el top 3 de ventas en nuestro país entre 2016 y 2018, pero su mayor hit hasta ahora ha resultado ser recientemente ‘Hola, nena’ junto a Omar Montes. Este tema ha sido top 10 en España y aún continúa en lista, a punto de lograr el doble platino, como informa Warner.

Respecto a Mala Rodríguez, este año ha publicado un álbum llamado ‘Mala’, notable a pesar de la disparidad de géneros y estilos desplegados en el mismo, y del que quedan por explotar canciones como ‘Pena’, el dúo con Cecilio G que justo acaba de rebasar el millón de reproducciones en Spotify sin haber sido single.

No dará esta canción lo que piden los fans de la Mala Rodríguez más rapera, por mucho que aquí despliegue parte de su buen hacer en la última parte; y la cantante continuará recibiendo «hate» al respecto en sus redes sociales por entregarse de lleno a lo latino. A veces incluso contesta. Sin embargo, adivinamos que el tema puede ser un éxito dado su enorme gancho y comprobado que Nyno Vargas está dispuesto a poner en esta promo toda la carne en el asador.

¿Qué te parece 'Toto' de Mala Rodríguez y Nyno Vargas?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

«10 fotos»: el retiro de Amaia y Labienque, la boda de Lily Allen, Charli XCX bailando ‘WAP’…

5

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

Amaia, con La Bien Querida y ‘Paquita Salas’

Sabíamos que Amaia era una gran fan de La Bien Querida y que se conocían, de hecho llegaron a cantar juntas, pero parece que últimamente ambas artistas han tenido tiempo de charlar más: en una foto llamada «Convivencias de fin de semana en Fort Apache» podemos verlas junto al «guía espiritual» Álex de Lucas, que no es otro que el miembro de Parrots al que también conoces como actor de ‘Paquita Salas’. De hecho, podéis ver por ahí a Brays Efe y a Josh Hutcherson.

Mala Rodríguez baila bops

Además de publicar hoy su nuevo single ‘Toto’ junto al exitoso Nyno Vargas, Mala Rodríguez también ha tenido tiempo de bailar lo de los demás. Juramos haber visto un vídeo suyo bailando ‘Santería’, el nuevo hit de Lola Indigo, Danna Paola y Denise Rosenthal, pero por alguna razón ha desaparecido de IG. ¿Quizá abrumada por quien había entendido que había «remix» en camino, una nueva colaboración junto a su compañera en ‘Mujer bruja’? Igualmente, ha tenido a bien compartir otro vídeo donde la vemos ejercitarse con otro temita, ‘Coco’ de la revelación Elena Rose.

Ver esta publicación en Instagram

No me mires así!!!!! #reels @elenaroseoficial 😘😜😜

Una publicación compartida de 🍭🍭🍭L A M A L A (@malarodriguez) el

Charli XCX bailando ‘WAP’

En la línea, Charli XCX dándolo todo con ‘WAP’, el que continúa siendo el número 1 global ahora mismo en todo el mundo. Ante la decisión de Instagram de borrar el vídeo de Charli XCX danzando esta obra de Cardi B y Megan Thee Stallion por considerar sus movimientos demasiado calenturientos, la autora de ‘Charli’ protestaba y volvía a subirlo. Esta vez, por suerte, Instagram ha recapacitado y ha decidido mantenerlo. «Que yo sepa, no era ofensivo bailar en biquini», había protestado.

Clairo, de pequeña

Clairo es uno de esos talentos de juventud insultante que hemos conocido en los últimos años, pero hubo un día en el que fue incluso más joven. En esta instantánea recién compartida recuerda el día en que quería ser una artista, como inspirada por Britney o Hannah Montana. Arlo Parks y Flume están entre quienes han comentado, respectivamente, «no puedo explicar cuánto me gusta esto» y «ya eres una estrella».

Ver esta publicación en Instagram

i want to be famous

Una publicación compartida de Claire Cottrill (@clairo) el

Menú Travis Scott

Sumándose a otros músicos que han vendido cosas curiosas, como Christina Aguilera galletas o los Jackson 5, cereales, Travis Scott ha alcanzado un acuerdo con McDonald’s. Posaba así de casual frente a un restaurante de esta cadena tras convertirse en la primera persona que tendrá un menú propio desde Michael Jordan. El menú valdrá 6 dólares, pero del precio del merchandising creado ad hoc, ya hablaríamos, si eso. Haz scroll en el link y flipa.

Ver esta publicación en Instagram

🍅

Una publicación compartida de flame (@travisscott) el

Vicente Navarro con Paco Clavel

Entre los breves encuentros que cabe destacar, aunque sea mascarilla mediante, se ha producido el de dos artistas separados por generación y más aún por sus estilos. Vicente Navarro ha posado junto a Paco Clavel durante el rodaje de la nueva temporada de ‘Un país para escucharlo’ de RTVE. El programa de Ariel Rot también contará en su visita a Ciudad Real con nombres como Ricardo Fernández del Moral y Los Hermanos Cubero.

Paco León denuncia censura en Instagram

Siguiendo con la censura de Charli XCX, tenemos las vacaciones de Paco León, rumbo a batir un récord de desnudos desde aquel icónico cuando llegó a algún número de followers. El actor y director, ahora trabajando con DORA en su nueva película, se quejaba de que Instagram le hubiera vuelto a censurar una foto donde celebraba «la naturaleza, los cuerpos, la libertad». Kira Miró le apoyaba: «Es que mira que enseñar las ingles… Paco… ya te vale!!!»

Shakira se hace su propio biquini

Hablando de vacaciones, Shakira era quien conseguía ser «trending topic» varias veces durante estos días, primero por ser objeto de un macrorreportaje sobre evasión fiscal por parte de El País, y después por hacerse su propio biquini. La broma ha acumulado 5 millones de «me gusta», entre ellos los de Barei, Bea Pelea y J Balvin, para quienes opinaban que tenía algún tipo de «beef» con este. No es el caso.

Lily Allen y familia

En el episodio vacacional, finalmente hay que hablar de Lily Allen, que posaba con su pareja e hijos en Croacia… inmediatamente antes de casarse en una ceremonia oficiada por un imitador de Elvis Presley. Un clásico en la ciudad que vio ‘ENIGMA‘ nacer. Sí, como puedes observar, la pareja de Lily Allen es David Harbour, muy conocido por ser protagonista de ‘Stranger Things’.

Ver esta publicación en Instagram

❤️❤️❤️

Una publicación compartida de Putting the ‘is’ in Nuance (@lilyallen) el

FKA twigs en «¿Pero qué perro?»

Aunque para «enigma», este. A FKA twigs, últimamente de actualidad por estrenar vídeo y una colaboración con 645AR y El Guincho, le han dejado una nota en la puerta diciendo: «tengo tu perro/a, vivo al lado, saludos». Parecía un/a vecino/a muy amable, pero solo hay un problema… FKA twigs no ha perdido a su mascota. Más madera para Mulder & Scully.

La SGAE recurrirá la aprobación de la SEDA, la alternativa de Patacho Recio, Amaro, Kiko Veneno…

1

El Ministerio de Cultura ha dado luz verde al inicio de actividades de SEDA (Sociedad Española de Derechos de Autor), una entidad de gestión colectiva de derechos de autor que desafía el monopolio de la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores). En su web, SEDA se define como “una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro constituida por un grupo de autores y editores el 5 de noviembre de 2019 como alternativa a otras entidades de gestión. El objetivo social de SEDA es la gestión de derechos o categorías de derechos de propiedad intelectual sobre obras musicales confiados a la entidad por sus compositores, autores de las partes literarias, editores y derecho-habientes, así como la protección de los derechos morales de los socios y la promoción cultural de sus obras, la difusión del repertorio y la prestación de servicios de carácter asistencial en beneficio de sus socios”.

En su web se puede consultar su información, así como su organigrama, con Patacho Recio en la presidencia y Amaro Ferreiro en la vicepresidencia. Entre los socios fundadores encontramos nombres tan conocidos como Kiko Veneno, Luis Carlos Esteban o Rosa León. En una entrevista con El Diario de esta semana, Patacho Recio indicaba que su «intención es demostrar que se puede llevar una gestión profesional y transparente donde nadie, absolutamente nadie, va a cobrar ni un euro más ni un euro menos de lo que le corresponda». Además, se mostraba muy crítico con las cuentas de la SGAE, sus pérdidas, su ausencia de ERTE’s y escándalos como el de «la rueda».

La respuesta de la SGAE no se ha hecho esperar e informa mediante un comunicado de prensa de que el Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores ha decidido interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ministerio de Cultura y Deporte. Dice el comunicado que lamentan «tener que haber tomado esta medida después de haber recuperado el diálogo y las buenas relaciones con el Ministerio de Cultura y Deporte, pero nos vemos obligados a tomar esta decisión en defensa de nuestros socios, de la propiedad intelectual en el sector de la música y del conjunto de la Cultura de este país».

En la SGAE están preocupados «por las graves consecuencias que puede tener para el patrimonio cultural español y para el mercado europeo de las entidades de gestión y creemos que lejos de favorecer los intereses generales de la propiedad intelectual en la música, supondría un elevado riesgo para los titulares de derechos de autor y una gran inseguridad jurídica para los usuarios».

Critican abiertamente una entidad “que carece de plan de viabilidad, que no dispone de los medios materiales para desarrollar su función, que no cuenta con el conocimiento propio de la gestión de la propiedad intelectual y que cede gran parte de la administración de sus derechos a entidades extranjeras», pues según ellos «pone en riesgo el sector cultural español». Concluyen: «no entendemos cómo es posible que el ministerio haya podido conceder esta licencia de entidad de gestión en el ámbito musical cuando un informe técnico objetivo y fundamentado, elaborado por la Subdirección General de la Propiedad Intelectual, máximo órgano competente, rechazaba precisamente esta posibilidad».

Robert Smith, en la Luna para Gorillaz… y en la Tierra avanzando con el álbum de The Cure

14

Tras haber sido uno de los grupos más vendedores de principios de siglo, Gorillaz siguen con su carrera, ahora de manera más abstracta. Tras un disco conceptual sobre el calentamiento global como fue ‘Plastic Beach’ y proyectos como ‘Humanz’ y ‘The Now Now‘, la otra banda de Damon Albarn está este año enfrascada en una serie de canciones llamada «Song Machine» que se compone de fragmentos leídos y temas entonados por estrellas. Este año hemos conocido ‘Momentary Bliss‘ con slowthai y Slaves, ‘Aries’ con Peter Hook y Georgia y ‘PAC-MAN’ con ScHoolboy Q, entre muchas otras.

El invitado estelar de la nueva canción es Robert Smith, cuyo nuevo disco al frente de The Cure no termina de llegar, por lo cual cada palabra suya en cualquier tipo de música es esperada por sus seguidores. Esta ‘Strange Timez’ se aleja por completo de los estándares de The Cure y tampoco es una aproximación a la pista de baile como lo fuera aquel remix de Crystal Castles para ‘Not In Love’ que lideró sin reparos. Aunque en un momento de esta grabación pueda parecerlo, ya tan solo por el número de veces que se machaca el verbo «spin around». Ni Dead or Alive.

El tema se presenta junto a un videoclip con las animaciones habituales de Gorillaz, en este caso con lo que parecen referencias a ‘2001: Odisea en el Espacio’ e ‘Interstellar’, y en el que Robert Smith primero parece directamente la luna… pero después continúa con su órbita por el espacio. El mensaje final que leemos incita al cambio, invitando al público a tomar parte con ese «be the change», mientras la letra de la canción concluye que estamos en un «extraño momento para estar vivo». Damon Albarn ha explicado que han hecho esta colaboración vía mail y que a Robert le encantó porque le parecía «excelente». Además, el NME tiene una actualización sobre el estado del disco de The Cure, pues Robert Smith ha dicho que ha podido aprovechar el confinamiento para avanzar bastante. Ninguna fecha de edición es por supuesto sugerida.

El disco de Gorillaz bajo el nombre de ‘Song Machine: Season One – Strange Timez’ sale el 23 de octubre y todavía nos quedan por escuchar aportaciones de St. Vincent, Beck y Elton John, pues así está quedando su suculento tracklist:
Song Machine: Season One – Strange Timez:
01 Strange Timez [ft. Robert Smith]
02 The Valley of The Pagans [ft. Beck]
03 The Lost Chord [ft. Leee John]
04 Pac-Man [ft. ScHoolboy Q]
05 Chalk Tablet Towers [ft. St. Vincent]
06 The Pink Phantom [ft. Elton John and 6LACK]
07 Aries [ft. Peter Hook and Georgia]
08 Friday 13th [ft. Octavian]
09 Dead Butterflies [ft. Kano and Roxani Arias]
10 Désolé (Extended Version) [ft. Fatoumata Diawara]
11 Momentary Bliss [ft. slowthai and Slaves]

Varry Brava / Hortera

4

Varry Brava han forjado su carrera a base de cosas que hay quien en algún lugar del mundo ha considerado «horteras», como por ejemplo Tino Casal o La Unión, por cierto el uno en las antípodas de los otros. Así que a nadie sorprende verles vestir de rosa en este disco que han titulado ‘Hortera’ y cuya portada es casi lo mismo que el emoticono de la mierda de WhatsApp, cubierta de brilli-brilli. Tan lejos han llegado con el concepto que también las letras en el encarte del vinilo conforman un excremento, poniéndoselo en bandeja a los «haters» más holgazanes para que proclamen que ciertamente su música es una «mierda», y ya una vez dentro, lo que escriben.

Rizando el rizo, se atrevían hace ya tantos meses que casi no nos acordábamos, a presentar este álbum con un reggaetón. Y ahí sí que se han metido en camisa de once varas, pues igual que sus seguidores tienen bien asumido que los teclados, las hombreras y la huida de la masculinidad más trasnochada forman parte de su imaginería, lo del reggaetón no está nada asumido por parte de su público. Por ahí, queda poco claro si Varry Brava consideran el reggaetón algo «hortera» o no, y la nota de prensa no es que ayude mucho cuando presume de que el grupo ha sido «capaz de hacer una canción con bases de reggaeton, ese género tan castigado por machista, vestido de rosa».

No suena demasiado revolucionario si recordamos que hasta Maluma ya tuvo el año pasado el pelo teñido de este color, y lo cierto es que ‘Loco’ no les ha quedado muy allá. Una canción de reggaetón no es solo el ritmo, también es el flow, los ad-libs, el cerdeo y en el mejor de los casos la desestructura, los ganchos, la superposición de ideas que atrapan. Lo peor no es que Varry Brava hayan hecho un reggaetón, no se haya entendido y dos personas les piten cuando toquen ‘Loco’ al fondo de una multitud (DEP), sino que han puesto sobre la mesa que hacer funcionar un reggaetón no es nada, pero nada fácil.

No estábamos aquí, de todas formas, para un disco conceptual de Varry Brava sobre qué es «hortera» y que no, para empezar porque el tema así llamado no es otra cosa que una canción de amor: «si estoy contigo me da igual, que todos nos llamen hortera». Cuando dejan de pensar qué «mola» y qué no, cosa que hacen en la canción que habla sobre «salir a molar», que contiene una referencia a La Prohibida («canta La Prohibida a las 3, y si llego bien, y si no, da lo mismo»), los murcianos, de hecho molan, pues son capaces de construir varias pistas de buen pop sintético, en la línea de lo perpetrado por sus colegas Miss Caffeina o la banda más popular de Guille Mostaza.

‘Mi mejor momento’ recuerda a Ellos por melodía y «middle eight», a Shakira por fraseos y a Fangoria por letra: «dices que no tengo valores ni moral / que mi palabra reina en la mediocridad». Funciona una ‘Luces de neón’ que poco parece tener que ver con Lori Meyers, si bien la mejor es ‘Ritos exóticos’ gracias a un decidido estribillo que incluye un homenaje, como siempre muy necesario, a Franco Battiato. Varry Brava tienen bastante gracia introduciendo referencias pop inesperadas, y justo después de esta canción, «Cuando caliente el sol aquí en la playa» es la primera frase de ‘PlisDonGou’, a su vez un homenaje al hit de 1992 de ‘Double You’. El álbum se cierra con un pelín de drama respecto a lo que había sido hasta entonces, mejor por supuesto cuanto menos triste se plantea ser: ‘La culpa’ es un buen tema de superación y rechazo hacia alguien que nos dijo que no, pero más aburrida resulta esa ‘KitKat’ a la que solo impide ser una balada de Sergio Dalma la frase «nos salvó una canción de mierda». Nos quedamos con su faceta divertida y sintética: himnos que seguro que a Maluma o a Bad Bunny no les saldrían, pues tampoco son tan sencillos como pueda parecer.

Calificación: 6,7/10
Lo mejor: ‘Ritos exóticos’, ‘Mi mejor momento’, ‘Luces de neón’
Te gustará si te gustan: Miss Caffeina, Tino Casal, Ellos
Youtube:Mi mejor momento

Lana Del Rey habla sobre su nuevo disco, que aún no ha terminado al no ser «perfecto»

25

Lana Del Rey es este mes portada de la revista Interview, donde ha compartido una charla con su amigo y productor, Jack Antonoff. Por supuesto, uno de los temas tratados en la conversación es el nuevo disco de la cantante, ‘Chemtrails Over the Country Club’, que Jack ha vuelto a producir y que salía el pasado 5 de septiembre… cosa que obviamente no ha sucedido.

Según la revista, ‘Chemtrails Over the Country Club’ sale «este mes», sin embargo, Lana cuenta que aún no lo ha terminado porque cree que falta en él una canción potente que termine de redondearlo, de hacerlo perfecto. Y esa canción podría ser una cuyo título la cantante desvela sin problema, ‘Dealer’, en la que dice se «desgañita gritando», cosa que no ha solido hacer en su carrera, ni siquiera en un álbum tan atormentado como ‘Ultraviolence’. En la charla, Jack asegura encontrarse en ese momento trabajando en el nuevo trabajo de Elizabeth Grant, a lo que esta contesta que están «muy cerca» de finalizar por fin su producción.

Lana habla de otras dos canciones más en la entrevista. En primer lugar, afirma que la canción definitoria del disco será ‘White Dress/Waitress’, de la que explica: «Lo que me gusta de esta canción es que, por muy rara que sea, cuando llegas al final de ella, entiendes exactamente de qué va». La artista añade que «odia cuando una canción tiene una gran melodía pero no sabes de qué está hablando», algo que según ella no sucedía con el grunge, donde las letras eran «súper abstractas» pero por el «tono» de las canciones el oyente podía saber sobre qué estaba cantando el artista. También da detalles del tema titular, un homenaje a sus hermanos y a sus amigas. «»Chemtrails» es el título del disco porque los menciona a todos y también habla sobre querer ser normal y darte cuenta de que, cuando tienes una mente excéntrica y demasiado activa, un disco como «Chemtrails» es lo que te va a salir».

En cuanto al sonido general del álbum, Lana lo sitúa en el Medio Oeste de Estados Unidos, al que pertenecen estados como Illinois, Michigan, Ohio, Wisconsin, Kansas, Misuri o Nebraska, si bien la autora de ‘Norman Fucking Rockwell!‘ menciona exactamente lugares más al suroeste del país como Arkansas u Oklahoma. «El álbum sonaba al Medio Oeste antes de que yo visitara el Medio Oeste», señala. «Lo que me interesa de tener una verdadera musa, es que estás a su merced. Cuando canto sobre Arkansas, hasta yo me pregunto por qué lo estoy haciendo. La manera en la que describiría el Medio Oeste, Oklahoma en particular, es que no está sobresaturado: aún te ofrece espacio para encontrar la inspiración». Desde Bruce Springsteen a Sufjan Stevens, son muchos los artistas pop que alguna vez han dedicado discos a algunos de estos estados.

Este año, Lana ha lanzado su primer poemario, ‘Violet Bent Backwards Over the Grass’, también en formato audiolibro. Un segundo poemario llamado ‘Behind the Iron Gates – Insights from an Institution’ ha sido anunciado por la cantante y su lanzamiento se espera ya para marzo del año que viene.

Soleá Fernández representará a España en Eurovisión Junior, que se celebrará en noviembre

1

La Unión Europa de Radiodifusión (UER) ha confirmado que Eurovisión Junior, la versión infantil del festival de Eurovisión en la que concursan cantantes de entre 9 y 14 años de edad, sí se celebrará este año al contrario de lo que ha sucedido con el festival padre, que iba a celebrarse el pasado mes de mayo y debía ser cancelado por primera vez en su historia debido a la pandemia del coronavirus.

Eurovisión Junior tendrá lugar el próximo 29 de noviembre con Varsovia como sede, ya que la cantante polaca Viki Gabor fue la ganadora del año pasado con su tema ‘Superhero’. Sin embargo, el festival se celebrará lógicamente con los cambios pertinentes para proteger salud de público, delegaciones y artistas. Por ejemplo, el evento tendrá lugar en un recinto reducido con el propósito de controlar el aforo de público (probablemente en un estudio de la televisión pública polaca, según RTVE), y además los artistas deberán presentar sus canciones desde un estudio de su propio país, por lo que no viajarán a Polonia para actuar. Los países que concursan este año, además de España, son 13 en total, y son en concreto Alemania (que debuta en el certamen), Armenia, Bielorrusia, Francia, Georgia, Kazajistán, Malta, Países Bajos, Rusia, Serbia, Ucrania y Polonia.

La representante española de este año en Eurovisión Junior es la cantante de 9 años Soleá, que se ha criado en una familia de artistas de flamenco, los Farruco. Es «hija de Farru, sobrina de Farruquito, nieta de la Farruca y bisnieta de Farruco». Nacida en 2011, Soleá ha compartido escenario con Pitingo, Tomatito o Rosario Flores y aparecido en el último disco de Lya Manuela. Entre sus influencias musicales cita a Christina Aguilera, Aitana, Alejandro Sanz, Whitney Houston, Niña Pastori, Parrita o José ‘El Francés’. La pregunta ahora es si Soleá conseguirá con su paso por Eurovisión Junior un hit tamaño ‘Antes muerta que sencilla’ (María Isabel ganó el certamen en 2003) o más bien un viral histérico como el de Melani, representante del año pasado.

Capitán Sunrise y La Bien Querida, entrañables personajes de cartulina en el vídeo de ‘La llamada ganadora’

1

Tras su paso por Elefant o Discos de Kirlian, la banda de Santi Diego Capitán Sunrise ha publicado este año su primer disco en Jabalina, un ‘Dramas del primer mundo‘ que veía la luz cuando aún no sabíamos el drama que le esperaba al mundo. Las referencias volvían a ser cosas como el pop clásico de los 60 y 70, Belle & Sebastian o Cola Jet Set, y el álbum incluía colaboraciones de La Bien Querida o la banda revelación-de-repente La La Love You.

Precisamente la «colabo» de Ana Fernández-Villaverde en la cuca balada ‘La llamada ganadora’, tan dramática como buenamente manda el título del álbum, obtiene ahora un videoclip que nos complace estrenar en JENESAISPOP y que ha sido dirigido y animado por Raquel Calvo (DondeEstaMiPollo, y a su vez sobrina de Luis Calvo, creador de Elefant) con la colaboración especial de Virginia Calvo. El clip presenta a los integrantes de la banda y a La Bien Querida convertidos en entrañables figuras de cartulina, esperando impacientes esa llamada que nunca llega (curiosamente de un teléfono de rueda de los antiguos, que la nostalgia no cese) y acompañados por bonitos paisajes en modo «collage».

La nota explica: “La llamada ganadora” forma parte «Dramas del primer mundo», el primer álbum de Capitán Sunrise para Jabalina (Jabalina Música 2020) publicado en enero de este año. Una canción que lleva la marca de la casa Sunrise y cuenta con la colaboración de Ana Fernández (La Bien Querida), que canta a dúo la canción con Santi Diego. En él, cómo no, destacan la melodía y las armonías vocales inspiradas en el pop clásico de los 60’ y 70’, y trata la eterna espera, la inmensa melancolía que se puede sentir al ver pasar a la gente con sus frenéticas vidas mientras seguimos esperando a que ocurra algo…»

‘La llamada ganadora’, con toda su decoración instrumental suministrada por instrumentos de cuerda y otros tipo xilófono, constituye una balada de hecho muy propia de Belle & Sebastian que no deja de presentar cierta dosis de mala baba, sobre todo desde el punto de vista de La Bien Querida. Porque si Diego, acompañado en los coros por Noelia Cabeza, asume un rol más melancólico («no sé como he acabado otra vez quieto aquí esperando, como si sobrara el tiempo, como si ganara algo), Ana aporta el contraste de quien tiene las cosas ya demasiado claras: «Me da más miedo no ver tu número en la pantalla que engancharme a Cuarto Milenio a las tantas de la madrugada», canta para después sentenciar: «yo ya no te doy más tiempo, mi vida vale más que una fantasía, que te espere aquí tu madre, que a ti te encontré en la calle».

Aluna es todo buen rollo en el dancehall de ‘Get Paid’ con Princess Nokia y Jada Kingdom

0

Aluna Francis, conocida por formar parte del dúo AlunaGeorge, ha publicado este mes su primer disco en solitario, un ‘Renaissance‘ con el que ha querido explorar la música que escuchó de pequeña y que tan vinculada está a sus raíces al ser ella una mujer negra de ascendencia jamaicana. En ‘Renaissance’, Aluna se entrega a los ritmos del dancehall, el house-pop o el R&B siempre desde un punto de vista contemporáneo, personal y también social, pues como nos ha contado en una entrevista que publicaremos próximamente, su propósito con el disco ha sido también mandar un mensaje a la industria, el de que las mujeres negras merecen más respeto del que actualmente se les otorga, tanto en los «line-ups» de festivales como entre bambalinas.

Así pues, una de las canciones más importantes de ‘Renaissance’ es claramente ‘Get Paid’, una de varias del álbum en las que Aluna indaga en su gusto por los ritmos caribeños, y en concreto por el dancehall clásico perpetrado hace décadas por gente como el panameño Kafu Banton, recientemente de actualidad en España gracias a su colaboración con la cantante barcelonesa Bad Gyal. De hecho, el término «bad gyals», extraído del criollo jamaicano, aparece en el estribillo de la canción pues esta es de hecho una colaboración con dos mujeres como son la rapera nuyorriqueña Princess Nokia -quien publicaba dos nuevos discos previamente a la llegada de la cuarentena- y la también rapera jamaicana Jada Kingdom.

No son tantas las veces que los artistas hablan literalmente de ganarse el sueldo en una canción, pero el mensaje de ‘Get Paid’ es mucho más hedonista que reivindicativo, como ya lo era por ejemplo el de ‘Just Got Paid‘ del también caribeño Johnny Kemp (él era de Bahamas) publicado hace 30 años: «me pagan, salgo por la puerta, gano pasta, me la vuelvo a gastar» es el lema de esta relajada composición que remite a los tiempos en que el dancehall era prácticamente un secreto de las discotecas underground del Caribe y no uno de los sonidos más lucrativos del momento a nivel global. La canción, que lleva la palabra «cool» impresa por todas partes, está producida por el noruego Lido -conocido por su trabajo para Halsey, Chance the Rapper o BANKS- junto a Juny Mag, Soko7 (‘Drunk in Love’ de Beyoncé y Jay-Z) y la propia Aluna.

En ‘Get Paid’, Aluna es la gran protagonista y canta sobre llegar al «viernes noche» después de «trabajar duro» toda la semana con ganas de compartir «buen rollo» y pasarlo bien con sus «amigas». A su vez, Princess Nokia deja el típico mensaje de autobombo («esas zorras que me odian quieren ser yo») rapeando sobre esas «carreras de Youtube que ve cayendo en picado», y Jada Kingdom lleva un poco más allá el fondo reivindicativo de la canción, rapeando en criollo: «lávate la boca cuando hables de mí, más te vale respetarme, nosotras hacemos lo que queremos, pero no trabajamos gratis». Más sobre este tema, en la mencionada entrevista.

Los Oscar requerirán estándares de diversidad a películas y equipo técnico a partir de 2024

95

La Academia de Hollywood da un nuevo paso de cara a normalizar la diversidad en el cine después de años de críticas por su falta de representación, y este martes ha anunciado la creación de un nuevo reglamento que exigirá a películas y equipo técnico cumplir con unos requisitos mínimos de inclusión y diversidad racial a partir de 2024.

La lista de minorías raciales detallada por los premios Oscar incluye a «personas asiáticas, hipanas/latinas, afroamericanas, indígenas, del medio oriente, nativas de Hawái o del Pacífico y otras razas o etnias poco representadas». En cuanto a personas poco representadas en pantalla o equipos creativos, la Academia cita a «mujeres, grupos raciales o étnicos, colectivo LGBTQ+ o personas con discapacidades cognitivas o físicas, o que son sordas o tienen problemas de audición». Por otro lado, dichos requisitos serán contemplados por primera vez en 2022 pero no en la edición de 2021, la que viene, dado que la mayoría de películas que aspirarán a los premios lógicamente ya han sido estrenadas o al menos rodadas.

Dicho reglamento indica que las películas aspirantes deberán cumplir con al menos dos de cuatro estándares, estos son representación en pantalla, representación en equipo creativo, oportunidades de acceso a la industria audiovisual y/o promoción de las audiencias. En el caso de representación en pantalla no solo se cuenta al reparto sino también la propia historia de la película, y la producción en cuestión deberá atenerse a al menos uno de tres criterios: que uno de sus protagonistas represente a una minoría racial, que el 30% del reparto secundario represente a colectivos poco representados o que la película narre dentro de su argumento la historia de alguno de esos grupos.

En cuanto a la representación en equipo creativo, se exigirá que al menos dos de los puestos de dirección creativa pertenezcan a grupos poco representados, que al menos seis puestos de equipo o técnicos sean de grupos o etnias poco representadas o que, como mínimo, el 30% del equipo pertenezca a esos grupos. Criterios similares deberán ser aplicados de cara a las oportunidades de acceso y desarrollo/promoción de las audiencias, lo que incluye plazas de becarios, aprendices, directivos o publicistas.

David Rubin, director de los premios Oscar, y Dawn Hudson, consejera delegada, han dicho que «creemos que estos estándares de inclusión serán un catalizador para un cambio esencial y duradero en nuestra industria» y que con estas nuevas medidas se pretende que películas y equipos creativos «reflejen a la población global diversa».

Las nuevas medidas de la Academia de Hollywood están siendo acogidas con reservas por el público. Hay quien escribe que «la diversidad es buena, pero que imponer esta diversidad no es práctico, el talento debe ser reconocido sin que importe lo demás». A lo que otra persona contesta que la «falta de diversidad en el cine no se debe al talento, otras circunstancias tóxicas son la causa de esa falta de diversidad y, a veces, también de la falta de talento. Cualquier persona preocupada por el talento debería querer que estas circunstancias tóxicas terminen».

¿Qué te parecen las nuevas medidas de inclusión anunciadas por la Academia?

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

New Order llaman al optimismo, a la unidad y a la acción, no al troleo, en ‘Be a Rebel’

16

New Order anunciaban hace unos días una sorpresa en las redes para el día de hoy y esta ha resultado ser una canción suelta llamada ‘Be a Rebel’. No presenta ningún álbum, al menos por el momento, pero sí será publicada con entidad a modo de 12″. Uptempo y vitalista, muy animada por unos teclados luminosos que aparecen en su estribillo, conserva el tipo de melodía que ha solido utilizar Bernard Sumner durante este siglo, desde ‘Crystal’ a ‘Krafty’.

Además, la letra es una absoluta llamada al optimismo, una huida de los “gestos enfadados” y una llamada a hacer el bien, pues “el mundo puede ser un lugar peligroso y eso es todo lo que tenemos, lo cual es un montón”. El estribillo parece contener una llamada a la lucha, pero no al troleo. Así se puede interpretar ese “no te cabrees, no estés triste / Sé un rebelde, no un demonio”.

El último álbum de la banda era hasta ahora ‘Music Complete‘, en el que sorprendía la colaboración de La Roux en pistas como ‘Tutti Frutti’, que aparecía en nuestra lista de lo mejor de 2015, como el álbum. En este caso, no hay sorpresa visible en los créditos subidos a plataformas de streaming, donde los únicos autores de ‘Be a Rebel’ que figuran son los propios New Order.

En un comunicado, el grupo indica que «en tiempos duros querían dejarnos una nueva canción», ya que no van a «poder tocar en directo durante un tiempo», por razones conocidas por todos. «La música es aún algo que podemos compartir juntos. Esperamos que la disfrutéis, hasta que nos podamos reencontrar». El tema ha sido creado por la banda de manera telemática, como ha contado el histórico batería Stephen Morris (también ex Joy Divisino) al NME.

Ciertamente New Order habían planeado una gira estadounidense este año en compañía de Pet Shop Boys. Sin embargo, no ha podido ser debido a la pandemia, quedando el proyecto aplazado para 2021, a septiembre y octubre de tal año.

También han sido noticia la llegada del recopilatorio ‘Substance’ a las plataformas de streaming y lo será la reedición el 2 de octubre de ‘Power, Corruption and Lies’. Será una caja de lujo con un LP de 180 gramos, 2 cd’s, 2 dvd’s y un libro. Además, el mismo 2 de octubre también se publicarán los 4 singles de vinilo 12” de 1983/1984 que no aparecieron en el LP original, comenzando con el 12” más vendido de todos los tiempos; ‘Blue Monday’, seguido de ‘Confusion’, ‘Thieves Like Us’ y ‘Murder’.

‘Del Mar’ de Ozuna, Sia y Doja Cat… ¿alegra el día o carece de sentido?

8

Parte de la redacción evalúa ‘Del Mar’, el nuevo single de Ozuna con Sia y Doja Cat.

«‘Del mar’ es muy playera, muy veraniega… y muy peñazo. Es todo tan-tan sobado, que parece la propuesta de la fórmula de “haga usted mismo la canción del verano urbana-reguetonera-con invitadas de postín”: línea de guitarra “bonita” en loop, ah-ahs de gancho repartidos por doquier, Ozuna cantando lo que sea, los ecos sintetizados replicando, el típico redoble de batería electrónica en su sitio, sin moverse un milímetro, Sia repitiendo lo que ha cantado Ozuna sin apenas variación… Encima, por si no lo hemos pillado a la primera, repiten la estructura desde el principio. Ni rastro de algo que altere la estructura de la canción y enganche realmente. No sé muy bien qué hacen Sia y Doja Cat desperdiciando su talento por aquí; aunque escucharlas a ambas es lo único que hace algo soportable esta cosa tan formularia». Mireia Pería.

«No echaba nada menos a Sia, artista que ha estado en absolutamente todas partes gracias a su reciente carrera de hits propios y para otros artistas. Sin embargo, ella es la verdadera estrella de ‘Del Mar’, una canción en verdad de Ozuna que también incluye la participación de Doja Cat. ‘Del Mar’ puede llegar tarde a la carrera de la canción del verano… o no, pues suena más bien a final de temporada estival; sus «riddims» diluidos para consumo masivo podrían haber salido en 2017 perfectamente, y como single dudo que pase de mera anécdota en la carrera de los tres artistas involucrados, sin embargo, no me saco su bonito estribillo de la cabeza y el rap de Doja hace bien en sonar al principio porque la mejor parte de la canción llega al final, con una Sia que canta sobre todas las cosas que le gustan de su persona amada («me encanta cómo ríes, me encanta cómo hueles, me encantan las cosas que haces cuando te miro sin que lo sepas») con una voz aniñada que me parece de lo más entrañable. Una de esas canciones monas que simplemente te alegran el día al escucharla». Jordi Bardají.

«Llegando tarde a un verano que no ha sido tal, no sé si puede tener algún tipo de sentido la publicación de ‘Del mar’, aburrida hasta en su referencia al ‘Taki Taki’, con todo lo que me gustó aquella canción. Es divertido escuchar a Sia cantar cosas como «arrena» o «compe», pero aquí la única que deja algo aproximado a un mérito artístico es Doja Cat en sus versos. La intérprete de ‘Say So’ parece definitivamente la nueva Lady Gaga en su capacidad para darnos una de cal y otra de arena«. Sebas E. Alonso.

'Del mar' de Ozuna, Sia y Doja Cat es...

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Carlos Sadness: «Sentirse libre cuando haces una canción es lo mínimo»

3

Una breve consulta a Carlos Sadness vía DM en Twitter ha terminado derivando en otra interesante entrevista con el cantante, siempre con un discurso muy decidido y grandes cosas que decir, casi en contraste con la deliberada sencillez de muchas de sus letras. Le preguntamos al artista por esta misma cuestión y también por el desarrollo del álbum que ha publicado este año, ‘Tropical Jesus‘, un álbum que salía en junio y 3 meses después continúa entre los 50 más vendidos y escuchados del país. El artista catalán habla sobre los estándares de la radio, la libertad creativa o el enfoque musical de la prensa española.

¿Cómo valoras la recepción de ‘Tropical Jesus’ un par de meses después de su salida?
Es un año raro para valorar las cosas, porque las condiciones son diferentes. La voz de la gente no se oye igual en estos shows, y ese detalle me ha hecho dudar. Llego al camerino y pregunto: «¿pero han cantado en ‘Chocolate y Nata’? «Han cantado muchísimo», me dicen, pero no se escucha como en una sala o un festi. Los mensajes que me llegan han sido muy emocionantes, pero no puedo leer demasiado sobre mí de manera indirecta, me da como vergüenza, aunque digan cosas buenas. También están las cifras, que a veces decimos que no importan y otras parece que son oro, pienso que cada uno tiene las suyas, pero si las comparo conmigo mismo hace un año o dos son asombrosas. Un bonito asombro.

Te había entendido que no querías hablar de confinamiento en la entrevista, pero como dices, no sé si vas a poder disociar este lanzamiento de lo que está siendo este verano… Precisamente porque el disco suena a verano, a playa y a calor… El disco era como para el verano, pero no el verano que está siendo…
Jaja, ¡ya, ya! Pero era inevitable ahí… Yo no lo veo tan veraniego, igual porque lo veo desde dentro, o porque los paisajes donde suceden las canciones viven en un clima donde se notan menos las estaciones, las horas doradas y azules son más largas… Son paisajes que están en mi cabeza y mezclan sitios inspiradores de aquí y de allá, es el disco más viajado de todos. Una de las canciones que mejor han ido salió en enero, ‘Isla Morenita’. Es curioso eso.

Pone en Genius que ‘Isla morenita’ y ‘Muerte súbita…’ las escribiste en un hotel de Andalucía muerto de calor… pero no está acreditado. Igual está mal… En todo caso, hay bastante referencia a que «Te derrita el sol», a la «playa»… Es curioso que tú no veas el disco tan veraniego…!
‘Muerte súbita’ sí, ‘Isla Morenita’ la empecé en un avión pero no recuerdo bien de dónde volvía. ‘Muerte súbita de un caimán’ se llama así porque estábamos pensando nombres punks para canciones, pero sí, hacía un calor terrible. Y sí es veraniega en ese punto, te lo compro.

Sobre lo que decías de los números… tenía curiosidad por cómo iba a un artista como tú en la lista de Promusicae, ahora que mezcla ventas y streaming. El disco entró un poco más bajo que el anterior, pero luego se ha mantenido muy firme en torno al top 40. No sé si estás al tanto de estas cosas, o te miras un poco los streamings y ya.
Me cuentan los de Sony, yo voy mirando Spoti porque da una información muy detallada de ciudades a nivel internacional. Entró algo más bajo, pero vendimos muchos más discos, lo de las listas depende mucho de la semana que entres, no me preocupaba eso de conseguir un buen número y a los de Sony tampoco. No retrasaría mi disco porque sale a la vez que uno potente por conseguir una posición. Aunque haya buenos números, no estamos en la liga de pensar tanto en esas cosas.

«Con ‘Longitud de Onda’ perdí el canguelis (…) Sentirse libre cuando haces una canción es lo mínimo»

No sé si hay alguna canción de la que igual esperabas peor recepción, como por decir algo ‘Todo estaba bien’, y alguna de las que esperaras mejor, como, yo qué sé, ‘Me desamaste’…
Yo creía que ‘El Simpático’, al haberla hecho con Crystal Fighters iba a ser una de las más destacadas, además me gusta bastante, y está entre las que menos. ‘Todo estaba bien’ imaginaba que iba a gustar, la gente que me escucha es bastante permisiva conmigo y los géneros, siempre me gusta jugármela un poco en algún tema, y con ‘Longitud de Onda’ perdí el canguelis. Al final es algo divertido y creativamente no tener miedo a encontrar un límite por parte del público, es muy positivo, sentirse libre cuando haces una canción es lo mínimo.

¿Han cambiado bastante las cosas en cuanto a prejuicios, verdad, en pocos años y por suerte, no? Nosotros tenemos un par de comentaristas obsesionados con que le damos bola a Bad Bunny y a Maluma. Pero cada vez parece algo más residual…
Han cambiado una barbaridad, el oído de la gente se ha acostumbrado a otras cosas y algunas de no hace tanto, ahora nos suenan muy lejanas. En esas evoluciones pasan cosas chulas, me interesa bastante el territorio intermedio, ahí pasan cosas que sorprenden y ahí hay lugar para poner tu identidad por encima del género, que al final, es lo que más valor tiene de un artista a diferencia de un proyecto con una visión más comercial.

Esto es un poco lo que querías decir en aquel tuit que borraste, ¿no? Comentabas que hay gente que compone ya directamente para la radio… yo te decía por privado que lo mismo para las playlists de Spotify…
No lo borré por mal rollo, sino porque tampoco me apetecía una conspiración por si lo decía por X o por Y. Es un poco rollo que para que una canción suene, donde sea de esas opciones, pensemos que ha de tener todos los clichés del momento. Porque cumplir con ellos no tiene nada de creativo. Que a mí es lo que más me gusta de hacer música, la parte de la idea y la identidad. Que eso que me cuenta ese o esa artista sea algo genuino, personal. Te guste más o menos, pero no algo neutro pensado para abarcar lo máximo. Y tampoco soy defensor de “enrarecer” las cosas, ni mucho menos. La naturalidad es lo suyo, hay gente que hace algo muy natural y conecta con un montón de gente, pues genial.

«El disco es como hacer temas de indie/alternativo pero trabajando como para hacer hip hop»

Entiendo lo que quieres decir con que lo más importante es la «identidad», ¿pero qué quieres decir exactamente con la «idea»? ¿La idea original de la canción, la melodía? En este disco tienes varias colaboraciones, tampoco pareces el típico cantautor de «yo, mi melodía, mi letra y lo que me salga».
La idea de todo, obvio unas pesan más que otras, pero la de la primera frase, la del sabor que tiene que dejar, la de qué sonido arropa mejor esa historia.

Hacer «featurings» está mal visto entre ciertos sectores, ya que en las listas son casi todo temas con 200 featurings.
Sí, yo también creo que se está abusando, a mí me gustan poco como oyente de música, y en los otros discos había máximo una, pero aquí se ha dado así de manera inconsciente, con Bomba (Estéreo), es que la hicimos juntos en Santa Marta, estuve unos días por allí, en su casa, que está en un sitio increíble. Me pasaron mil anécdotas surrealistas, pero no voy a dar la chapa. Con Crystal Fighters, igual, de hecho surgió por parte de ellos y nos juntamos varias veces por Barcelona, hicimos más temas, y nos quedamos con ese. Con Manuel (Medrano) sí quise introducirlo en una canción que más o menos tenía hecha porque es un artista que me encanta y además desde hace años tenemos amistad, habíamos cantado juntos en el Estereopicnic de Bogotá y queríamos grabar algo. Lo de las colabos… soy un pesado, pero vuelvo a lo mismo. La naturalidad de las cosas, eso se acaba transmitiendo en un tema, cuando ves lo que aporta cada uno, ¿no?

«Drake es una refe musical para mí tan importante como Vampire Weekend»

Sobre lo que comentabas del punto intermedio… en el disco hay una influencia visible de la música antes llamada «urbana», no solo por las colaboraciones, sino por algún fraseo o incluso el vocabulario. He visto que sueles hablar de Khalid, Post Malone, Yung Beef… ¿pero recuerdas cuál fue tu primera aproximación a este tipo de música como melómano?
Me gusta ese punto de restarle trascendencia al lenguaje, poder ser muy espontáneo, ahí volví un poco a la manera de hacer de cuando rapeaba y fue divertido hacerlo convivir con un mensaje, con metáforas más propias de la música alternativa que de lo urbano o como quieras llamarlo. Creo que esa es una particularidad de este disco respecto a los otros, va con ‘Tropical Jesus’. Yo siempre he escuchado de todo, en mi momento más “indie” flipaba también con ‘Watch the Throne’, luego con Drake, que es una refe musical para mí tan importante como Vampire Weekend.

Recuerdo cuando te comparábamos con Two Door Cinema Club, ahora mismo se me hace un poco ridículo…
Pues había cosas que recordaban a TDCC, sí fueron una referencia para mí en ‘La Idea Salvaje’, pero abarcaba más cosas, era un poco más pop, más orgánico también. En aquel momento comparábamos mucho más que ahora y era el primer disco que componía absolutamente solo, así que tiraba de más referencias que ahora. Es parte del camino y estoy encantado, le tengo mucho cariño a ese disco, le debo bastante. Recuerdo una crítica de una revista importante que dijo que era un disco sin riesgos y me chocó, porque en España no había prácticamente nada sonando parecido bajo mi punto de vista en aquel momento. Con esos punteos, ritmos de champeta… yo cuando lo hice lo veía muy único en España. ¿Por que lo ves ridículo?

Recuerdo que te pusimos por Twitter un comentario sobre el parecido con Two Door, una broma tipo «y te hemos puesto una décima menos que a ellos». Ahora no haríamos algo así… No sé…
Jaja no recordaba eso, no me lo tomaría nada mal, seguro. Pero creo que es un disco fresco para el 2015.

En este disco, ¿cuál es el mayor riesgo que has tomado?
Pues por ejemplo, no grabar ni una batería real, absolutamente todo son beats hechos en casa. Bueno, casi todo está hecho en casa y quizás es el que mejor suena. Era como hacer temas de indie/alternativo pero trabajando como para hacer hip hop. De broma decíamos que era un disco de neo-indie, alternativo, pero con métodos y sonidos nuevos conviviendo con sonoridades y arreglos vintage. Pero luego, por muchas vueltas que le des, la gente tampoco está analizando a qué género pertenece cada detalle. Lo recibe como un todo.

Lo dices como algo bueno, ¿no?
Lo digo como algo que percibo, disfrutar o no disfrutar, pero no agobiarse con eso. Supongo que bueno.

Hablando de conformar un todo, hay una frontera peligrosa entre seguir una misma línea artística y que el disco resulte «lineal» (como monótono) o salirte demasiado de eso y que no quede un conjunto coherente. No sé si trabajas así los discos, como conceptos. Supongo que sí, si por ejemplo no había baterías.
No tanto, sé lo que me apetece, pero nunca sigo una pauta, no soy tan metódico ni ordenado y tampoco me gusta decidir cómo va a ser algo, cada canción va a donde quiere, luego veo si pega o no en el disco, si tengo ganas de publicarla o no. No creo que fuera capaz de hacer algo muy conceptual durante dos años que es lo que suelo emplear, da tiempo a pensar muchas cosas.

¿Tienes muchas canciones hechas que luego no has «tenido ganas de publicar»?
Tampoco las acabo como las otras, algunas se quedan a mitad y otras a veces las olvido por despiste. Pero no hago muchísimos temas, la verdad. Y como son hechos para mí, veo complicado colocarlos a otros, se quedan en el cajón. No pasa nada.

«Cuando empece a hacer música era un poco barroco. Luego quise ser más directo. Pero lo directo o claro no tiene por qué estar vacío, eso sí es importante para mí»

¿De qué letra estás más orgulloso en este disco? Es curioso que eres una persona con un discurso bastante complejo, pero como letrista parece que te gustan las cosas muy, muy claras, muy, muy directas y un tanto sencillas. No sé qué tema ha podido darte más guerra en lo lírico.
Cuando empecé a hacer música era un poco barroco: “echo de menos tus abrazos poliédricos cubriendo los ángulos agudos de mi cuerpo”. Ya lo hice, luego empecé a pensar que me gustaba que las canciones generasen unas sensaciones con todos sus elementos, con todas las frases y quise ser más directo en el lenguaje, pero le doy una importancia salomónica a las letras, lo directo o claro no tiene por qué estar vacío, eso sí es importante para mí. Mola decir algo que parece muy tonto, pero irlo envolviendo de una profundidad más coqueta. Hay ironía, caricatura de personajes para señalar cosas de la vida moderna. Como Woody Allen. Me gusta la letra de ‘Isla Morenita’ o ‘Ahorita’, esta última porque es como una evolución del reproche a la empatía y al convencimiento. O ‘Adiós a los Dinosaurios’, que es clara, pero abarca un tema complejo como la eternidad, la paternidad y la trascendencia del amor a la vida. Vestida de canción festivalera con toques africanos.

A mí me encanta la de ‘Clorofila’, estas cosas de 1 minuto o 2 minutos cuando están bien, están muy bien, y este tema define de manera muy graciosa para mí, cómo es un rollo muy fugaz: «Recordaré que tú fuiste un chicle de menta / Que me refresca la boca pero no alimenta».
Me hace ilusión que te guste, y es que va de eso, de un amor inofensivo o de un encuentro intrascendente, pero explicado como algo súper naif y delicado. Y sí, si algo cumple su cometido en minuto y algo, ¿para qué alargarlo? En este caso, hay un paralelismo directo con el significado de la canción. Y acaba con una referencia a una canción que cantaban en las fiestas de mi pueblo, que decía “entre las ramas y las flores está prendido el amor”, que me conecta con la banda sonora de mi infancia.

«No puedes otorgarle todo al lugar donde naciste, o donde creciste, porque no serías el mismo sin otra experiencia que viviste en un sitio que no tiene nada que ver»

Aparte del amor familiar de «Dinosaurios», ¿hay algún tema importante en el álbum que esté pasando desapercibido? Porque las canciones parecen claras en su temática, como ‘Ciclo lunar’, que es una broma sobre la influencia de los horóscopos, pero cuando las explicas tienen historias escondidas. ¿Algo importante que esté pasando desapercibido?
No lo sé, porque tampoco busco conocer la interpretación que está dándole la gente. Una canción discreta, pero que mucha gente ha agradecido, es ‘El Gringo’, que tiene una declaración particular hoy en día, donde la gente se siente muy de aquí o de allá. Viene a decir, no lo contrario, pero que uno acaba sintiéndose de los sitios donde ha conectado, se ha emocionado o vivido algo grande. Y en algún momento, llega a no saber de dónde es, porque muchos sitios y experiencias han compuesto su vida, así que no puedes otorgarle todo al lugar donde naciste, o donde creciste, porque no serías el mismo sin otra experiencia que viviste en un sitio que no tiene nada que ver. Quería explicar eso de ‘Tropical Jesus’, que de hecho es una idea que nació en Colombia, en la promo del disco anterior.

No sé si la gente se siente muy de aquí o de allá, o que más bien que quien es muy patriótico o nacionalista o lo que sea hace muchísimo ruido… Últimamente también hay un movimiento de gente que ama muchísimo su lugar de origen, pero le da rabia que la gente de un solo bando político se apropie de toda la bandera…
Sí, pero yo quería abordarlo como algo alejado del punto político. Pensaba en paisajes y experiencias, en cómo me he sentido en barrios o carreteras de otros países que estaban formando parte de mi vida. Al principio cuando pasaba tiempo en Latinoamérica parecía que mi vida se ponía en pausa en Barcelona, pensaba en mi vida real como si pudiera verla desde fuera y poco a poco fui entendiendo que aquello también era mi vida real y que al otro lado del Atlántico nada se detenía para esperarme. Hay unas frases en el segundo verso que hablan claramente de esa sensación. Escribo mucho en los aviones de regreso. La carga emocional de volver habiendo vivido cosas nuevas, de no ser exactamente igual que cuando tomaste el avión de ida. Parece intensito, quizás lo es, yo no creo serlo mucho, pero ese momento sí lo siento. También es verdad que los shows, giras y las promos en algunos sitios de Latinoamérica, son intensos.

«En Latinoamérica hacen noticias de muchas cosas que ni informamos, medios especializados y generalistas. Si lo comparo con la cobertura que aquí me dan los medios son dos mundos»

Se aprecia mucho en vídeos y demás, sí, que la cosa es una locura… ¿Alguna anécdota abrumadora al respecto? Entre tantísimo follower en redes…
Allí, en general, el público es más apasionado con la música. Es casi como aquí el fútbol, está en un punto más importante. Yo sigo teniendo más público en España, más o menos está igualado, pero allí hacen más ruido, también eres de fuera y cuando vas, se entregan mucho, los medios también, ahí noto una diferencia increíble. Hacen noticias de muchas cosas que ni informamos, medios especializados y generalistas. Si lo comparo con la cobertura que aquí me dan los medios son dos mundos. En México a veces es como si fuera mexicano y eso es un gustazo.

Hay una crisis en la prensa musical, sobre qué se debe y qué no se debe informar. Antes, que un artista sacara un vídeo, era una noticia. Ahora, el artista lo comparte en sus redes y en los 30 minutos que tardas en redactarlo, ya lo ha terminado de ver todo el mundo hace 25. Por otro lado, recuerdo que a nosotros nos llamaron sensacionalistas por sacar el secuestro de Delorean en México, que estaba abriendo el Telediario de La 1. A veces no sabes sobre qué informar o qué no informar, yo de repente he sentido pavor de preguntarte si eras padre, porque no lo sabía, y no sé si se sabe, concierne o es relevante realmente para el caso.
Te entiendo, es un momento complicado, pero no todo el mundo sigue al artista en redes, aunque lo consuma, y está bien informar de un vídeo, además llegáis a otra gente que quizás no se entera. Pero no, no soy padre, solamente estaba pensando en eso aquel día, en si los hijos somos de algún modo continuidad. Me encanta pensar que le regalo mis experiencias a mis padres y que en cierta manera también son suyas. Que el cariño o amor trasciende el paso del tiempo, y cómo me quería alguien cuando yo tenía 9 años, aún lo siento y entiendo ahora, y algún día lo cogeré y se lo daré a alguien que todavía no sabe lo que significa. Por eso habla de la eternidad como si pudieras cogerla con las manos, porque viviéndola es enorme, pero luego ocupa un rincón pequeño en nuestro recuerdo. Igual es una canción de la crisis de los 30 y le estoy dando demasiadas vueltas.

Has dicho que te has implicado en la producción del disco, ¿qué labor han desempeñado por tanto Dan Hammond y Stefano Macarrone como co-productores? Acabamos de descubrir que Stefano ha producido a una revelación alucinante, Rigoberta Bandini.
Las canciones llegaron al estudio muy terminadas, mi idea era grabar allí guitarras, bajos y voces, porque la producción de los temas se había trabajado paralelamente a la composición. Al final repasamos algún beat, cambiamos el sonido de algunos golpes y añadimos algún pad desde la visión de equipo con las orejas limpias, pero no había mucho más margen y no quería que las canciones cambiasen su sonido, porque ya había pasado horas buscándolo en mi casa hasta encontrar ese punto del que hablábamos de la identidad. No conozco ese curro de Stefano, pero tiene un gusto tremendo, es un tío que me gusta tener cerca, a ver si resucita a Mendetz y nos da una alegría.

Janelle Monáe estrena la funky ‘Turntables’, nuevo single… para un documental

1

Janelle Monáe había anunciado que hoy 8 de septiembre compartiría «algo nuevo». Efectivamente, la autora de ‘Dirty Computer‘ edita hoy nueva música, en concreto un nuevo single que, avisamos, no es el primer adelanto de un hipotético nuevo álbum, pues de hecho Janelle no es conocida precisamente por publicar muchísima música: en 10 años apenas ha lanzado tres discos.

Lo que sí puede escucharse hoy por parte de Janelle Monáe, una de las artistas más infravaloradas del momento a nivel comercial (sus discos nunca han sido superventas aunque lo merecieran, sobre todo el primero), es un nuevo tema llamado ‘Turntables’ que Janelle ha grabado para la película ‘All In: The Fight for Democracy’, dedicado a la política de Georgia Stacey Abrams y que se estrena la semana que viene en Amazon. Se trata de un minimalista tema de funk que se crece al final, con la entrada de unos coros góspel.

‘Turntables’ supone un nuevo episodio en el vínculo de Janelle con el cine y la televisión: la cantante ha triunfado con películas como ‘Hidden Figures’ o la oscarizada ‘Moonlight‘, galardonada de hecho con el Oscar a Mejor película; actualmente aparece en la serie ‘Homecoming‘ y este año ha protagonizado uno de los mejores momentos en la gala de los Oscar gracias a sus actuaciones musicales.

Entre los logros musicales recientes de Janelle se encuentra por supuesto ‘Dirty Computer’, su último disco, el cual, publicado en abril de 2018, obtenía más adelante una nominación a Mejor álbum en los Grammy (ganado por Kacey Musgraves). El álbum se presentaba con el hit ‘Make Me Feel’, además de con una película en la que podían escucharse todas sus pistas acompañadas de sus respectivos visuales; y contenía grandes colaboraciones como la de Grimes en ‘Pynk’ y, de manera inaudita, la de Brian Wilson de los Beach Boys en la intro.