Inicio Blog Página 624

Dominic Fike / What Could Possibly Go Wrong?

2

«¿Qué podría posiblemente salir mal?». En medio de la pandemia y con la industria musical a punto de desmoronarse en lo que se está llamando «la mayor crisis» desde los otros años 20 resulta que todo o casi «ha salido mal». Parece una broma, ¿verdad? Tiene sentido, porque el artista revelación Dominic Fike parece también haberse tomado a broma su esperado disco de debut, lo cual en este caso es bueno, pues ha dado lugar a un álbum de media hora, fresco y variado, un poco raro, idóneo para este raro verano.

La presión de igualar el pelotazo dado por un tema publicado en 2018 llamado ‘3 Nights’ parece inexistente en un disco de tempo relajado y calmado incluso cuando trata temas como la fama, de soslayo la política o el hecho de haber estado en prisión. Como consecuencia de una agresión a un policía, y después haberse saltado la libertad condicional, Dominic Fike ha tenido sus más y sus menos con la justicia, y de hecho no puede de momento visitar Reino Unido por problemas con su visado, algo que pasa casi sin que te des cuenta por la letra de la canción final, ‘Florida’. El álbum en general, en cambio, habla del amor con todo el divertimento posible, como indican los mismos títulos de dos de las canciones más lozanas, ‘Chicken Tenders’ y ‘Vampire’.

‘Chicken Tenders’ es el single principal, y una de las canciones alternativas del verano, gracias al color que aportan géneros tan distintos como el R&B, el synth-pop y los restos de la chillwave en esta canción sexual entre sábanas de hotel y «pops de pollo». Y ‘Vampire’ ha de agradar por igual a todos a los que haya conquistado esta canción con ese estribillo que dice: «tan solo he venido a decirte / que todo el mundo en esta fiesta es un vampiro / que esto no es vino tinto / y que todos somos comida para los chupadores de sangre / moviéndose bajo la luz de la luna».

Como una enternecedora comedia de terror de serie B, o lo que es lo mismo, como los últimos discos de los Strokes, ‘What Could Possibly Go Wrong?’ no se casa con ningún género pasando de esa intro de un minuto llamada ‘Come Here’ que pretende ser un homenaje a los Pixies, a un tema que parece de hecho escrito por el grupo de Julian Casablancas, ‘Double Negative (Skeleton Milkshake)’. Lo mismo que ‘Why’. Dominic Fike asegura ser tan fan de Lil Kim como de Eminem y de los Red Hot Chili Peppers, como atestiguan melodías como ‘Cancel Me’, en la que se pasa por el arco de triunfo la «cultura de la cancelación» porque perder la fama le permitiría irse a su casa con su familia, y ‘Politics & Violence’.

Entre estas 14 canciones, a veces es difícil dilucidar si algunas pistas son una genialidad o más bien una nadería, y a esa orquestada grabación con homenaje a Beach Boys llamada ’10xStronger’ me remito; pero ‘What Could Possibly Go Wrong?’ sí justifica muchas de las cosas que están convirtiendo a su autor en una pequeña leyenda en ciertos entornos: es colega de Brockhampton, Billie Eilish dice que es uno de los artistas más infravalorados de la actualidad y ha terminado viviendo en Los Ángeles en la casa de un Arctic Monkey.

Calificación: 7,5/10
Lo mejor: ‘Chicken Tenders’, ‘Vampire’, ‘Why’
Te gustará si te gustan: los Strokes, Mac DeMarco, lo mismo Drake que Sean Nicholas Savage
Youtube: vídeo de ‘Chicken Tenders’

Fontaines DC reavivan el hype punk y británico… desde Irlanda y con «baladas»

7

No se puede decir que el hype de Fontaines D.C. se haya extinguido con su segundo álbum: más bien todo lo contrario. Si en ‘Dogrel’ canciones como la urgentísima ‘Big’, ‘Sha Sha Sha‘ y la compleja ‘Boys in the Better Land’ sonaban como clásicos que siempre nos acompañarían, lo mismo puede decirse de una serie de canciones que encontramos en ‘A Hero’s Death’, nuestro «Disco de la Semana». Ahí están el agitado sencillo ‘Televised Mind’, el desangelado y poético tema que abre el álbum ‘I Don’t Belong’, el primer single homónimo y canciones con todo el potencial para ser un enorme cuarto o quinto sencillo como es el caso de la trotona ‘I Was Not Born’ y ‘A Lucid Dream’. Canciones con títulos tan enormes como ‘Love Is the Main Thing’ o ‘Living in America’ tampoco van a pasar desapercibidas, pues desprenden el suficiente carisma como para jamás ser confundidas con otras. Foto: Ellius Grace.

Las melodías reptantes de la banda y sus letras existencialistas han conectado con el público en muy poco más de un año, pues hay que recordar que ‘Dogrel‘, a todas luces uno de los mejores discos de 2019, salía en abril del año pasado, y tan sólo 15 meses después ha llegado este segundo álbum que a todas luces será también uno de los mejores de 2020. Curiosamente, aunque el clima que vivimos no es el mejor para un grupo de 5 chicos de punk, con la música latina y los ritmos antiguamente conocidos como «trap» y «urban» dominando listas y playlistas, la banda ha triunfado.

Sin que sus conciertos sean dechados de energía brutal, al menos hasta lo visto en el FIB 2019, cuando presenciamos algo más meditado y atormentado que salvaje (volverán a nuestro país en marzo de 2021, en principio), Fontaines D.C. están logrando situarse como una de las bandas más queridas de su generación. Esta semana, si el streaming de Taylor Swift o similar no lo impide, ‘A Hero’s Death’ será el nuevo número 1 oficial en álbumes de Reino Unido. Su debut se quedó en el top 9, pero sin duda su música y sus letras, estas últimas inspiradas por poetas como Yeats y James Joyce, están conectando con el desencanto del mundo este último par de años.

En Reino Unido siempre han guardado un hueco para el rock, y este 2020 han sido número 1 en la lista de álbumes Paul Weller, Liam Gallagher y Blossoms, además de Bob Dylan, pero todos sabemos que lo habitual es ver a Dua Lipa, Drake, Lewis Capaldi o Juice WRLD (casi siempre solistas de pop, rara vez grupos y menos de guitarras, a lo sumo más versátiles como The 1975) en la cima a día de hoy. Visto el tímido apoyo de Radio 1 (BBC), que ha incluido en sus playlists ‘Televised Mind’ (en modo «C», no en el «A», ni en el «B», pero menos da una piedra), algo a lo que no pueden aspirar otros artistas más ruidosos como IDLES, el fenómeno Fontaines D.C. recuerda un poquito al apogeo del hype británico de finales del siglo XX. Lo cual es bastante gracioso porque ni son británicos ni hacen exactamente punk.

Procedentes de Irlanda, y han hecho de su procedencia de Dublín una de sus señas de identidad desde el icónico vídeo de ‘Big’, Fontaines D.C. están ocupando una parte del espacio que el NME dio a Joy Division entre 1979 y 1980 o el que dio al Brit Pop en los 90. Este mes de junio el grupo protagonizó de hecho la portada del semanario británico -ahora virtual-, ese lugar otrora tan importante que Oasis llegaron a ocupar hasta 56 veces (sin contar las portadas referidas a sus carreras en solitario). Antes de que el público internacional virara hacia la crítica americana gracias a medios como Pitchfork, Stereogum o Gorilla vs Bear, era la prensa británica la que cortaba el pescado, normalmente ensalzando a grupos británicos. Con el post-Brit pop en punto muerto, fue muy significativo que el mismo NME diera una portada en 2008 a las 25 mejores bandas americanas, destacando a Vampire Weekend, pues los tiros estaban yendo por otros derroteros. El fenómeno Fontaines D.C. -como antes Arctic Monkeys- parece conectar con los viejos tiempos, y en este caso con mayor unanimidad crítica que Blossoms: a pesar de ser irlandeses, Fontaines D.C. pueden optar al Mercury Prize y de hecho ya fueron nominados con ‘Dogrel’… finalmente perdiendo contra Dave.

No parece probable que dentro de más de un año se acuerden de ellos en el prestigioso premio, pues este 2020 ya se han jugado las cartas y Fontaines D.C. han llegado esta vez fuera de plazo. Quién sabe qué discos aguardan en esta temporada 2020/2021 tan incierta, pero parece difícil que el encanto de las canciones de ‘A Hero’s Death’ pueda desvanecerse. Y es que entre tiros como ‘I Was Not Born’ y ‘Televised Mind’, llama la atención el enorme número de «baladas» que encontramos en su álbum. Nótense las comillas, pero es que el disco no solo decide abrirse con la pausada ‘I Don’t Belong’, sino que después continúa con ‘Love Is the Main Thing’, se recrea en un punteo cincuentero en ‘Oh Such a Spring’ y se cierra con dos composiciones de melodía tan sentida como ‘Sunny’ y ‘No’. Y cuando a un grupo le funcionan igual las «baladas» que los números de rock, es que puede quedarse contigo para siempre.


Ela Minus resucita el espíritu combativo del mejor electroclash en ‘megapunk’

2

La colombiana residente en Brooklyn Ela Minus nos conquistaba hace unos meses con el primer single oficial que publicaba en Domino tras haber lanzado unos cuantos temas por su cuenta, entre ellos ‘ceremony‘ de su EP ‘Adapt.’ (2017). Se trataba del enigmático ‘they told us it was hard, but they were wrong’, que desde entonces ha sido remezclado por varios artistas, entre ellos Fort Romeau, logrando medio millón de reproducciones en Spoti. Foto: Teddy Fitzhugh.

Ela Minus cambia ahora de tercio con un tema que este viernes os presentábamos entre nuestra selección de novedades semanales «Ready for the Weekend». Ya no suena como un cruce entre Róisín Murphy y Hot Chip como en ‘ceremony’, sino que se mete de lleno en la vertiente más electro de la susurrada «they told us…», explorando ahora al máximo sus posibilidades como icono electroclash.

‘megapunk’, que hoy es nuestra «Canción del Día», nos lleva a la música que llenaba las pistas de locales como en Madrid el Ochoymedio o en Barcelona Razzmatazz (cuando había discotecas abiertas, queremos decir) poco después del año 2000. Eran los días en que sonaban mucho los primeros éxitos de Chicks on Speed, Le Tigre, Fisherspooner, Miss Kittin y otra gente que parecía saberse de memoria el ‘Living on Video’ de Trans-X. ‘megapunk’ construye un sólido crescendo con beats y sintetizadores, y lo hace además con una letra reivindicativa.

Gabriela Jimeno, curtida en un grupo de hardcore y como batería de jazz aunque no lo parezca, ya había escrito la frase «música brillante para días oscuros» en uno de sus sintetizadores cuando Donald Trump fue elegido presidente, y había indicado en el NME que le gustaban las máquinas por todo lo que con ellas podía expresar. En este caso es claro adónde conduce toda esta oscuridad: «no quieres entenderlo / estás intentando separarnos / pero contra todo pronóstico / aun así no lograrás detenernos», dice en un momento esta composición, en la que parece claro quién es el objetivo.

Casi hasta el punto de que ha tenido que aclarar que esta no es una canción inspirada en el momento actual que vivimos (covid-19, Black Lives Matter, etcétera). Sobre la grabación, indica: «Cuando escribí esta canción el año pasado, me preocupaba que perdiera contexto si no se publicaba de inmediato. No podía estar más equivocada. Este es el momento perfecto para sacar esto. Tenemos que seguir adelante. Ánimo y fuerza». Añade su sello que este es su mensaje confiado en «la creencia de que todos tenemos el poder de cambiar las cosas», encontrando «una conexión clara entre la libertad de la escena DIY en la que creció y la cultura del club» al ahondar en la historia de los sintetizadores que ella misma diseña.

Lo mejor del mes:

‘cardigan’ sí logra sumar otro top 1 para Taylor Swift en el Billboard Hot 100

63

No es noticia que Taylor Swift consiga un número 1 en el Billboard de álbumes o incluso en Reino Unido. Lo primero para ella es pan comido, y lo segundo más o menos también. La pregunta era con cuántas copias ‘folklore’ lograría llegar al top 1 del Billboard 200 y finalmente han sido 846.000, muy cerca de la cifra de ‘Lover’ (867.000). De ellas, 615.000 han sido copias reales, 218.000 son puntos procedentes del streaming. Esta barbaridad en pleno 2020 y sin que el álbum esté en las tiendas físicas (sí en su web), implica que este es ya el disco más vendido de todo el año en Estados Unidos. Además del 7º número 1 en este país para la artista.

Mucho más complicado tenía el single ‘cardigan’ llegar al top 1 lanzándose a la vez que el álbum, sin demasiados puntos de radio, ni el potencial comercial de otras de las canciones de Taylor Swift. Pero finalmente sí lo ha logrado, siendo su 6º número 1 en singles, tras ‘We Are Never Ever…’, ‘Shake It Off’, ‘Blank Space’, ‘Bad Blood’ con Kendrick Lamar y ‘Look What You Made Me Do’. Como recordaréis algunos, todos los singles de ‘Lover’ se quedaron con las ganas.

Como informa la fiable cuenta de Twitter de chart data, ‘cardigan’ entra al puesto 1 del Billboard Hot 100, mientras ‘the 1’ será top 4 en el Billboard que se actualice mañana y ‘exile’ top 6, todo un hit para Bon Iver: este es el primer top 10 para Justin Vernon, que hasta ahora solo había aparecido en el top 20 por sus colaboraciones con Kanye West en 2010 (sí había sido top 2 en el Billboard 200 hasta en 2 ocasiones, con ‘Bon Iver’ y ’22, A Million’).

Además, Swift ha batido varios récords por el camino: la primera vez que un artista debuta a la vez en el top 1 de singles y álbumes en Estados Unidos. Igualmente, es la primera vez que una artista femenina sitúa varias canciones en el top 5 en su primera semana. Y ahora Swift es la artista femenina con más entradas en la historia del Billboard Hot 100 superando a Nicki Minaj, ya que las 16 pistas de ‘folklore’ han logrado entrar en dicha clasificación. Taylor suma 113 entradas en el Billboard Hot 100, quedando el top 10 de esta clasificación así:

Most Hot 100 Entries

224, Drake
207, Glee Cast
169, Lil Wayne
113, Taylor Swift
111, Future
110, Nicki Minaj
109, Elvis Presley
108, Kanye West
101, Chris Brown
100, Jay-Z

‘Mamichula’ no es una respuesta a ‘Papi chulo’ pero puede ser un hit aun mayor

4

¿Quién no recuerda ‘Papi chulo (te traigo el mmmm)’? La canción de la panameña Lorna publicada en 2002 se convertía en nuestro país en una de las canciones del verano 2003, y además en un éxito considerable en países europeos como Francia, Holanda, Bélgica e Italia, donde llegaba al top 5. Y hay que recordar que en aquellos tiempos ya había tenido sus éxitos internacionales gente latina como Ricky Martin pero desde luego no era habitual que la música en castellano llegara a países de Europa. Ni siquiera hablar de reggaetón: Daddy Yankee y Don Omar estaban por publicar los seminales ‘Barrio fino’ (2004) y ‘The Last Don’ (2003).

Lorna aparece de vez en cuando por aquí y por allá, pero siempre sin acercarse por supuesto a la repercusión de ‘Papi chulo’. 17 años después, el número 1 de Spotify España y por lo tanto posiblemente el próximo número 1 en nuestro país de manera oficial es un tema llamado ‘Mamichula’ que, no obstante, no tiene tanto que ver. Se trata de un dúo muy esperado por los seguidores de dos jóvenes cantantes argentinos, Trueno y Nicki Nicole, ambos con millones de «followers». Él fue uno de los ganadores de la conocida Batalla de los Gallos de Red Bull el año pasado, y acaba de lanzar su disco de debut incluyendo este tema y otros hits como ‘Atrevido’, el que da nombre al álbum. Y ella es también una de las mayores apuestas de Sony tras el éxito el año pasado de su disco ‘Recuerdos’ y más recientemente de su tema ‘Colocao’ («como Drake»). Produce ‘Mamichula’ alguien tan asentado como Bizarrap, curtido en Youtube.

El resultado es una canción que no va a ser top 5 en Bélgica, y no va a ser tan influyente como ‘Papi chulo’, pero por el contrario va a pasar a la historia en los países latinos, dado el éxito que está alcanzando en todos ellos: al previsible top 1 en España y Argentina, también habrá que sumar un top 20 en México. El suficiente para que el tema ronde el top 35 del global de Spotify pese a estar en castellano.

La razón del éxito de ‘Mamichula’ está en su búsqueda de la atemporalidad, con una recreación melódica en la tradición latina y en los instrumentos orgánicos en la estela de lo que hizo Camila Cabello en los tiempos de ‘Havana’. Trueno y Nicki Nicole tienen su «flow» -ella parece La Mala Rodríguez en su segundo verso-, pero no les ha importado sacrificarlo en busca de una melodía que trascienda, como los C. Tangana y Rosalía de ‘Antes de morirme’. Por si no había quedado claro, el tema añade una sección de cuerdas, algo bastante atípico en los hits de hoy, por increíble que pueda parecer.

Ha hablado sobre todo esto Trueno en una entrevista en Rolling Stone, narrando de qué manera se dieron muchas vueltas a la producción de la canción, pero revelando que el esqueleto de la misma se completó en tan sólo 3 horas. La letra, con referencias a 2 Pac y a John Lennon, incluye también un guiño a la ciudad de Madrid, que no en vano es la 2ª de todo el mundo que más le escucha a él y la 3ª que más la escucha a ella.

‘Say Something’ convence más en JENESAISPOP que ‘cardigan’ y ‘Un día’

15

Pese a tener que conformarse con un tímido número 82 en las islas británicas y prácticamente la nada fuera de ellas, ‘Say Something’ sí ha gustado mucho entre nuestros lectores: lo nuevo de Kylie Minogue es top 1 directo en JNSP, que es más de lo que puede decir ‘Stop Me From Falling’. Las entradas de ‘cardigan’ de Taylor Swift y ‘Un día’ de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy son mucho más tímidas, en los puestos 9 y 19, respectivamente; y las que protagonizan Ellie Goulding y Sen Senra, anecdóticas, al menos de momento, en la parte baja de la tabla. Es momento de despedirse de los temas de Arca (‘Time’, ‘Mequetrefe’ continúa) y Cigarettes After Sex, tras 10 semanas de permanencia y ya en la mitad baja de la tabla. Podéis escuchar nuestra última lista de novedades y votar por vuestras canciones favoritas, aquí.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 Say Something Kylie Minogue Vota
2 1 1 4 What’s Your Pleasure? Jessie Ware Vota
3 5 1 26 Physical Dua Lipa Vota
4 4 2 35 Blinding Lights The Weeknd Vota
5 6 2 12 Save A Kiss Jessie Ware Vota
6 2 1 10 Rain On Me Lady Gaga, Ariana Grande Vota
7 8 1 18 Break My Heart Dua Lipa Vota
8 11 8 2 Easy Troye Sivan Vota
9 9 1 cardigan Taylor Swift Vota
10 9 1 39 Don’t Start Now Dua Lipa Vota
11 12 5 19 In Your Eyes The Weeknd Vota
12 13 12 11 Watermelon Sugar Harry Styles Vota
13 3 3 3 Love Me Land Zara Larsson Vota
14 7 6 9 TKN Rosalía, Travis Scott Vota
15 20 1 50 The Greatest Lana del Rey Vota
16 10 1 22 Stupid Love Lady Gaga Vota
17 34 3 6 Blame It On Me Melanie C Vota
18 22 1 6 ¡Hoy no! Mónica Naranjo Vota
19 19 1 Un día (One Day) J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy Vota
20 16 16 2 Un gatito La Bien Querida Vota
21 26 20 4 Don’t Wanna HAIM Vota
22 15 13 4 America Sufjan Stevens Vota
23 14 14 5 Mequetrefe Arca Vota
24 19 19 3 Natalie Don’t RAYE Vota
25 27 10 5 Corazón astral Javiera Mena Vota
26 37 26 4 Chicos transparentes Algora Vota
27 40 22 5 My Own Soul’s Warning The Killers Vota
28 17 15 6 Do It Chloe x Halle Vota
29 18 18 2 _BCN626 _juno Vota
30 32 26 4 This Love Isn’t Crazy Carly Rae Jepsen Vota
31 21 16 10 Time Arca Vota
32 25 25 9 Peleadora Mala Rodríguez Vota
33 36 20 8 La fuerza La Bien Querida Vota
34 33 28 4 Bad Friend Rina Sawayama Vota
35 29 29 3 For Sure Future Islands Vota
36 39 15 6 De dónde vienes Delaporte, PUTOCHINOMARICÓN Vota
37 37 1 Start Ellie Goulding Vota
38 38 1 Perfecto Sen Senra Vota
39 28 27 10 You’re All I Want Cigarettes After Sex Vota
40 35 17 6 BLACK PARADE Beyoncé Vota
Candidatos Canción Artista
I Don’t Belong Fontaines DC Vota
I Know the End Phoebe Bridgers Vota
Who’s Laughing Now Ava Max Vota
Over and Over Jessy Lanza Vota
My Future Billie Eilish Vota
Miracle Madeon Vota
Already Beyoncé, Shatta Wale, Major Lazer Vota
Komsomol Futuro Terror Vota
Mucho nivel Novedades Carminha Vota
Whole New Mess Angel Olsen Vota
exile Taylor Swift, Bon Iver Vota
Aprendiendo el sexo Bad Gyal Vota
Cry Ashnikko, Grimes Vota
On Sunset Paul Weller Vota
Can’t Fight Lianne La Havas Vota
Wherever You Go The Avalanches, Jamie xx, Neneh Cherry, CLYPSO Vota
Something More Róisín Murphy Vota
Serenata Joe Crepúsculo Vota

Vota por todas las canciones que te gusten

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Alanis Morissette / Such Pretty Forks in the Road

32

Alanis Morissette es una de esas artistas que no han sabido, o no han querido, renovarse de cara a las nuevas generaciones, optando por mantener un perfil mucho más discreto del que conocía en los 90 cuando ‘Jagged Little Pill‘ vendía más de 30 millones de copias, convirtiendo a su autora en un fenómeno de la época. La popularidad de Alanis no ha hecho más que menguar desde entonces para su alivio, y la cantante canadiense cuenta en la entrevistas de promoción de ‘Such Pretty Forks in the Road’, su nuevo disco, que la fama no es una «circunstancia que le haya interesado mantener», aunque su vida en los últimos años tampoco ha sido nada fácil: la artista ha sufrido un aborto, varios episodios de depresión post-parto y ha descubierto que su antiguo mánager le ha robado millones de dólares. De todos estos temas habla en un nuevo largo que difícilmente la hará captar nuevos seguidores, para bien o para mal.

La autora de ‘Thank You’ llega a su noveno disco a tiempo de que la gente que criticó sus letras en los 90 por «pretenciosas» e histéricas porque atacaban a hombres que habían abusado de ella, tenga que replantearse su misma existencia. El mal está hecho, sin embargo, y el corte de presentación de ‘Such Pretty Forks in the Road’ se titula ‘Reasons I Drink‘ y habla sobre la experiencia traumática de Alanis en la industria de la música. Es un animado single de sonido beatlesco pero fallido en su intención comercial, que ni es tan pegadizo ni se encuentra entre lo mejor del disco, que son algunas de sus baladas.

Si por algo está siendo muy bien valorado ‘Such Pretty Forks in the Road’, por ejemplo en nuestros foros, es por la voz de Alanis, que suena madura y en plena forma. En este sentido, ‘Diagnosis’ es la mejor canción del disco. La presencia vocal de Alanis y la crudeza de su voz en este corte, que habla sobre la depresión, puede llegar a poner los pelos de punta, y es una pena que el disco no haya tirado por un sonido más incómodo y visceral, que capturase la confusión, desamparo y apatía que puede llegar a sentirse en ese estado. En este tema casi se puede visualizar a Alanis abriéndose el pecho en canal como hacía Björk en la portada de ‘Vulnicura‘, pero el disco opta por ir hacia otros lugares con mejores y peores resultados.

Entre los cortes más interesantes del álbum se encuentra ‘Smiling’, una balada dramática en la que Alanis narra el inicio de su caída a los infiernos: «este es el recuerdo vago de una caída, apenas recuerdo a quién he fallado, solo intentaba mantenerme en mi sitio», canta antes de dejarnos una de esas frases rebuscadas de las suyas: «Me, the notorious bottom dweller / me, the ceiling-less brave explorer, lured to the ends of overwhelm». Más ñoña, aunque no por ello menos tierna, es ‘Ablaze’, una carta dedicada a sus hijos, a los que intenta preparar para los males del mundo, tanto de los externos como de los que plagarán su cabeza tarde o temprano con inseguridades impuestas por ellos mismos o por los demás.

El problema principal de ‘Such Pretty Forks in the Road’ es que rara vez llega a emocionar como pretende, y en algunos casos se queda en un ejercicio de dramatismo vacío, como en la plana ‘Losing the Plot’ o en el decepcionante final de ‘Nemesis’. Las letras no pueden ser más propias de Alanis en sus descripciones confesionales, propias de un diario, de los abusos sufridos por la artista o de su espiritualidad (‘Her’), pero de nuevo muchas melodías suenan poco inspiradas, exhaustas y escritas con el único objetivo de transmitir las letras sin más. La alegre ‘Sandbox Love’ destaca entre la lugubridad de la música, pero tampoco es especialmente memorable, y en ese punto intermedio ha vuelto a quedarse la canadiense… un poco lo que ya se esperaba.

Calificación: 4/10
Lo mejor: ‘Diagnosis’, ‘Ablaze’
Te gustará si: ya te gustaba Alanis
Youtube: vídeo de ‘Reasons I Drink’

Primera imagen de ‘La voz humana’, el «festival de Tilda» de Pedro Almodóvar

32

Pedro Almodóvar terminaba hace unos días en Madrid el rodaje de ‘La voz humana’, su primer cortometraje en habla inglesa. Protagonizado por la actriz escocesa Tilda Swinton, el corto está basado en la obra de teatro homónima de Jean Cocteau. Hoy se ha dado a conocer esta primera imagen del mismo, al tiempo que más información ha aparecido en las páginas de la Biennale di Venezia, donde se estrenará. Allí se realizará un homenaje a Swinton y ‘La voz humana’ es descrita por Pedro como «un festival de Tilda, una muestra de sus infinitos registros como actriz». «Ha sido un espectáculo dirigirla», añade.

Era el productor Agustín Almodóvar, hermano del director, quien en principio anunciaba en sus redes la conclusión del rodaje, agradeciendo al coronavirus no haber impedido su realización: «Terminamos felizmente el rodaje de ‘La voz humana’. Pedro y Tilda, de la mano, nos han regalado una experiencia maravillosa a todo el equipo. Mr Covid wasn’t here. Thank you for not passing by».

Como ya anunció el pasado mes de febrero, previamente a la pandemia, ‘La voz humana’ será la antesala de un proyecto mayor del director manchego, un nuevo largometraje basado en ‘Manual para mujeres de la limpieza’ de Lucia Berlin. Finalmente, ese proyecto ha quedado en «stand by» por la covid. En cambio, Almodóvar se embarcará en otro proyecto cuyo nombre es ‘Madres paralelas’ y no estará protagonizado por la misma Tilda Swinton, sino de nuevo por Penélope Cruz, habitual en las películas del cineasta, incluida la más reciente, la premiada (y nominada a un Oscar a Mejor película extranjera) ‘Dolor y gloria‘.

Como informaba La Vanguardia hace unas semanas, Almodóvar ha decidido aparcar su primera película en habla inglesa debido a la pandemia, optando por escribir una nueva en español, que recibe el nombre de ‘Madres paralelas’. Penélope Cruz vuelve a ser la protagonista de esta cinta que contará la vida de dos mujeres que dan a luz el mismo día en el mismo hospital, y en concreto el primer año de vida de sus bebés recién nacidos. Poco más se sabe de esta película más que su trama «incluirá conflicto y hechos dramáticos, sin descartar ciertas dosis de comedia», lo cual, hablando de Almodóvar, no es decir nada nuevo.

Lana Del Rey, tu arte no es intocable

38

Lana Del Rey ha lanzado esto días el audiolibro de ‘Violet Bent Backwards Over the Grass’, el poemario que publica el próximo mes de septiembre. Dicho audio no está en streaming, pero su autora sí ha avanzado uno de los cortes, ‘LA Who Am I To Love You’, y acaba de publicar un vídeo de sí misma recitando otro, ‘Salamander’.

El poema parece aludir a los críticos y es un misterio hasta qué punto buscan ser cómicas frases como «te quiero, pero tú no me entiendes, ¡soy una poeta de verdad! Mi vida es la poesía, ¡mi forma de hacer amor es mi legado! Mis pensamientos no hablan sobre nada en concreto, y son hermosos y gratuitos». El texto parece inspirado en el enfrentamiento entre Lana y la periodista Ann Powers del año pasado por la crítica de esta de ‘Norman Fucking Rockwell!‘, en la que Powers valoraba positivamente el disco pero a su vez ofrecía un análisis del «personaje» de Lana con el que esta no comulgaba en absoluto, y en el que se subrayaba el carácter anti-feminista y anti-político de este personaje que ha solido representar, en palabras de Powers, a una «chica mala a la que le pasan cosas malas». También escribía que las letras de Lana, al lado de las de Joni Mitchell, no estaban tan trabajadas. La autora de ‘Video Games’ contestaba entonces a Powers directamente en Twitter, afirmando que «puede que no haya hecho declaraciones políticas provocadoras antes porque mi don es el cariño con el que vivo mi vida y las reflexiones introspectivas que comparto generosamente».

En ‘Salamander’, Lana se dirige a una persona que analiza su arte para básicamente defender que el arte existe más allá de cualquier análisis. La artista llega a clamar que «no quiero vender mis historias nunca más, dejad de castigarme, algunas historias no deben ser compradas, algunas palabras no deben ser dichas» para inmediatamente añadir: «quiero dejar mis palabras debajo de la mesilla de noche para que sean olvidadas, o recordadas en caso que mis pensamientos se topen con ellas en mitad de la noche después de un largo día de playa… o se topen contigo, en una tarde después de trabajar, mientras las hojeas con tus cansadas manos». ¿Se refiere a Ann Powers? De hecho, ‘Salamander’ parece hablar de los críticos hasta el punto que incluye el verbo «evaluar» en una de sus frases: «las cosas que no pueden ser compradas no pueden ser evaluadas, y esto las hace inalcanzables para el ser humano: intocables, seguras y como procedentes de otro mundo».

Por supuesto, la contradicción en todo esto es que el audiolibro de Lana está en venta (cuesta unos 9 euros en Google Play), y lo estará también su poemario, y tampoco puede pasarse por alto el carácter naíf de este poema que habla del arte como si fuera un producto mágico que es corrompido y banalizado una vez es convertido en objeto de análisis. ¿Qué pensaría Lana si descubriera que de repente nadie está analizando su trabajo? ¿No agradecería una reseña, aunque no fuera del todo positiva, de ser una artista desconocida y no una superestrella global? Si tan celosa es de su trabajo, ¿por qué lo publica? Como seguidora de la literatura americana, ¿no está familiarizada con el concepto de teoría literaria? La respuesta fácil es que Lana, como muchos artistas, es adicta a la admiración que despierta su trabajo y no soporta un solo comentario negativo hacia el mismo, el cual derrumbaría la ilusión de que su arte no puede ser evaluado porque trasciende la propia condición humana.

La actitud de Lana hacia la crítica ha puesto en el punto de mira recientemente a Lizzo, Ariana Grande y Justin Bieber, tres estrellas del pop multimillonarias que han despreciado abiertamente a los periodistas musicales y devaluado la profesión misma. Aunque este debate es más viejo que el hilo negro, nunca está de más recordar que la capacidad crítica es inherentemente humana y que la crítica musical puede ser una vocación y es necesaria para mantener viva la llama del debate, el cual ayuda a entender el arte y por tanto el mundo que refleja. Como artista, Lana tiene todo el derecho del mundo a defender su trabajo, y de hecho se la percibe algo quemada después de haber sido vilipendiada durante toda su carrera por diversas razones, pero es ingenuo pensar que este no va a ser objeto de crítica y análisis una vez llegue a manos del público. Si Lana quiere que dejemos de hablar de su precioso arte, quizá debería hacer lo que no hizo cuando publicó aquella absurda carta sobre feminismo: abstenerse de compartirlo con el mundo.

Fontaines D.C. rechazan la lealtad de los demás por principios en la desangelada ‘I Don’t Belong’

1

‘A Hero’s Death’ de Fontaines D.C. es el Disco de la Semana. El segundo álbum de la banda irlandesa suma nuevos temas esenciales a su repertorio sin dejar de ser continuista en su apreciación por los sonidos de bandas de post-punk clásicas com Joy Divison, The Fall o Wire, siendo uno de sus temas destacados el que le da inicio.

Como puede llegar a sugerir su título, ‘I Don’t Belong’ es un tema triste y desangelado, cuyo estribillo «no pertenezco a nadie, ni quiero» se pega como un mantra hasta el punto que puede llegar a hacer replantearte las cosas. El corte de apertura de ‘A Hero’s Death’, que incorpora unas guitarras propias de los Sonic Youth de ‘Daydream Nation’, plantea un interesante escenario de rechazo hacia el amor de los demás, hacia la dignificación que otros ejercen de la otra persona. «La canción es un rechazo a las expectativas de la gente que se considera leal a ti», explica el cantante Grian Chatten. «Queríamos que fuera una declaración de intenciones, casi un anti-‘Big‘, y por eso abre el disco. Este sentimiento de no pertenecer (a nadie o ningún lugar) puede ser liberador, pero también es triste y solitario. Queríamos mostrar los dos lados de este tipo de soledad».

El artista añade: «Un verso habla sobre un soldado que es conmemorado por su país debido a su valentía, pero que lanza la medalla al suelo y se niega a aceptar el homenaje, ya que lo ve como un fraude y una comodificación de sus principios. Otro verso va sobre alguien que provoca un alboroto en un bar y no se deja seducir por la amabilidad y la bondad de otros, prefieriendo permanecer en el lugar equivocado». El músico explica que bebió «varias latas de cerveza» antes de grabar las voces del tema para sonar como el típico «borracho amargado» que regresa a casa «dando tumbos después de una fría noche de bares, lleno de principios pero sin nadie a su lado».

Para esta historia de amargura y desamparo sociópata, el grupo irlandés ha improvisado un vídeo rodado en la playa de la costa este irlandesa, en concreto en la localidad de Skerries, de donde es oriundo Chatten. Dirigido «remotamente» por el bajista Connor Deegan III desde su casa en County Mayo, el vídeo cuenta la historia de un chaval que «se va de paseo y pasa por todos esos lugares» a la vez que «te va contando una dramática historia que se acrecienta a medida que avanzan los versos», hasta el punto de terminar prácticamente ahogado en el mar. Fontaines D.C. presentarán ‘A Hero’s Death’ en España la próxima primavera.

Adele ¿o Carole King? no sacará su disco en septiembre, pero vuelve a mostrar su admiración por Beyoncé en Instagram

25

Adele actualiza sus redes sociales de higos a brevas, siendo noticia cada vez que lo hace. Y esta vez vuelve a ser así: la autora de ‘25‘ ha vuelto a Instagram para colgar una foto de ella delante de un monitor en el que puede verse siendo proyectada ‘Black is King‘, la nueva película visual de Beyoncé. Y junto a la foto ha dejado el siguiente mensaje: «gracias reina por siempre hacernos sentir tan amados a través de tu arte».

La cantante, con un peinado que la hace parecer Carole King, lo cual terminaría por cerrar el círculo empezado por su éxito ‘When We Were Young’, que era totalmente propio de la era Brill Building, era uno de los temas más comentados de hace unas semanas cuando decidía publicar una foto de ella en el día de su cumpleaños, haciendo evidente su pérdida de peso, que ya había sido carne de cañón en redes tras la publicación de unas imágenes de Adele de vacaciones hechas por unos paparazzi. Por aquel entonces se dejaba ver también cantando en la boda de unos amigos, donde afirmaba alegremente que su nuevo disco saldría en septiembre.

Las últimas noticias relacionadas con el nuevo álbum de Adele ya no lo sitúan en ese mes, y la razón es el coronavirus. Su mánager, Jonathan Dickins, así lo ha asegurado: «el disco no va a salir en septiembre, saldrá cuando esté listo. Estamos todos en el mismo barco, un día estás haciendo cosas y de repente el mundo se para. Saldrá cuando tenga que salir. No puedo poner una fecha todavía. Tenemos música, pero aún estamos trabajando». Entre los colaboradores en el álbum se encontraría el prestigioso cantante y compositor de R&B y neo-soul Raphael Saadiq, integrante de la banda Tony! Toni! Toné! y co-autor en solitario de éxitos para Whitney Houston, Mary J. Blige, Snoop Dogg o de varios temas de ‘A Seat at the Table‘ de Solange, entre ellos el ganador de un Grammy ‘Cranes in the Sky’. La cantante estaría trabajando también con John Legend.

El maravilloso crescendo de ‘I Know the End’ es una pesadilla (con un hilo de esperanza) para Phoebe Bridgers

5

Punisher‘ ha supuesto la total confirmación de Phoebe Bridgers como una de las artistas jóvenes más interesantes de Norteamérica, situada en el underground pero a un paso de hacerse enorme. A menudo da la sensación de que ella misma no quiere cruzar esa línea, como se extrae de su actitud en redes sociales, ridiculizándose a sí misma y tomando actitudes políticamente incorrectas y de reírse de todo y de todos que difícilmente imaginaríamos en una artista masiva. Sin embargo, sus canciones dicen otra cosa: en el tono quedo y ensoñador de buena parte de susegundo disco sola, hay momentos como ‘Kyoto‘ que sostienen una visión maximalista que augura cosas aún más grandes.

En esa misma línea aunque con un perfil más oscuro, el disco se cierra con otra de sus mejores canciones que hace unas horas era objeto de un fantástico vídeo oficial, dando cuenta de su importancia en el álbum. Se trata de ‘I Know the End’, una pieza fascinante que parte de la misma apacibilidad taciturna que antes citábamos, metiéndonos en vena su preciosa línea melódica. Pero, aupada por una espectacular crescendo instrumental (y lírico), culmina con una explosión literal y maravillosa, en una coda al más puro estilo del Sufjan Stevens más expansivo, que carga de épica esa solo aparentemente pequeña melodía del inicio.

El citado vídeo, dirigido por la realizadora Alissa Torvinen (conocida sobre todo por dar forma fílmica al peculiar universo estético de Melanie Martinez), tiene tintes pesadillescos, con significativos detalles coherentes con el concepto visual de esta etapa de Bridgers (la sudadera, el mono de esqueleto) y que también pueden tener ecos de cine de terror psicológico o incluso de distopia al estilo ‘El cuento de la criada’. Destaca la visión de lo que interpretamos como la propia Phoebe de niña y anciana –interpretada por la delirante Lili Hayes a la que hemos descubierto gracias a Christina Aguilera–, figuras que la persiguen por el estadio de fútbol americano en el que se desarrolla el clip. El delirio musical se corresponde con el visual, y Phoebe se une a su grupo (en actitudes desconcertantes, como el teclista que se tapa la cara llorando o el bajista mal travestido) para esa explosión final. La cual culmina con ella –si es que estamos entendiendo algo de todo esto– dándose el lote con su yo del futuro.

Por marciano que parezca todo, encontramos un curioso paralelismo entre la manera que se desarrollan música y letra. Bridgers parece comenzar dejando ver cómo añora su hogar durante sus giras por países desconocidos. Sin embargo, cuando vuelve a casa, se encuentra con un país desalmado con fanatismo religioso, ruido político, desunión y carteles que rezan «El fin está cerca». Y ese mensaje que se repite de forma catártica entre furiosas olas de vientos metales, es la única certeza: el final acecha, y quizá esté más de lo que podríamos sospechar. Así que vivamos, joder.

Lo mejor del mes:

Elle Belga / Simetría

1

Elle Belga tardan tanto en sacar disco que da la impresión de que hay que presentarlos cada vez que lanzan un álbum al mercado. ¿Tiene sentido mencionar a estas alturas, en pleno 2020, a Manta Ray, donde militaba José Luis García en los años 90? ¿A algún neófito puede hacerle clic? Hoy en día, sacar un álbum cada 4 años es lo mismo que comenzar de 0 cada vez, pero la buena noticia es que la pareja formada por Josele y Fanny Álvarez ha dado con una canción perfecta para volver a empezar. ‘Increíble amor‘, ya versionada en varios idiomas por una veintena de músicos amigos -enorme, inteligente y original estrategia de promoción-, es un clásico desde el día de salida. Comienza como un clásico de Phil Spector, tiene una melodía que podrían haber hecho Juan y Junior y versa sobre un tema rara vez tratado por la canción popular: el amor de larga duración, en la mediana edad, que resiste «guerras», pandemias y lo que es el peor, el aburrimiento. «Este amor se hace viejo y sus arrugas son victorias», responde triunfal este temazo de no dar crédito, que debería sonar en todas las bodas, cuando las haya.

El resto de este cuarto álbum, ‘Simetría’, no ha buscado esta accesibilidad, aunque a veces se toquen temáticas parecidas. ‘Amamos honradamente’ habla de «ensalzar lo sencillo de un abrazo» y «procurar vivir en paz», convirtiéndose en toda una declaración de intenciones, pues ese «pensar con humildad» sin duda define los tempos y el estilo de Elle Belga. Un estilo que continúa fiel a pilares ya vistos en su obra como el slowcore de los Low de principios de siglo, la tradición española (‘Cantar de Siega’, ‘El lagarto está llorando’) o la bruma del dream pop independiente de los 80, el de Mazzy Star.

Los que disfrutaron de discos como ‘1971‘ y ‘Refugio‘ encontrarán aquí un nuevo buen álbum sobrio y mimado, especialmente en los arreglos de viento que aparecen en momentos claves de canciones como ‘Manuel’ -de final muy Vainica Doble- o la titular ‘Simetría’. Asimismo, quienes disfrutaran del pop independiente de los 90 seguramente conectarán con algunos de los punteos y los trucos de temas tan sobrecogedores como ‘Seres invencibles’ o ‘Niego’. Por su parte, ‘Carmencita Roiz’, un trotón tema a lo PJ Harvey, seguramente no sea el mejor, pero sí es un corte muy necesario en una segunda mitad que iba a ser si no demasiado lánguida. Tras él, ‘Belleza insobornable’ es un merecido homenaje a Ennio Morricone que salió antes de la muerte de este, a las puertas del cierre de otro álbum en blanco y negro de Elle Belga, pero en el que el rótulo del nombre del grupo aparece en color quizá por lo que cuentan sus matices. Menos Cigarrettes After Sex. Un poquito más de Elle Belga. De nada.

Calificación: 7,2/10
Temas destacados: ‘Increíble amor’, ‘Seres invencibles’, ‘Niego’
Te gustará si te gustan: Low, Ferran Palau, ‘Twin Peaks’
Escúchalo: en ‘Increíble amor’

Taylor Swift / Speak Now

45

Lo del «difícil segundo disco» puede ser algo capcioso, porque para Taylor Swift lo difícil venía con el tercero: se estima que ‘Fearless’ ha vendido unos 12 millones de copias en todo el mundo –es uno de lo álbumes más vendedores del siglo XXI–, así que dar continuidad a tal logro no debió ser moco de pavo para ella. Pero ella no es una artista terrenal ni que se ajuste a normas, como ha demostrado sobradamente, y decidió, bragada, coger el toro por los cuernos y escribir las mejores canciones que pudo para su continuación. ‘Speak Now’ se integraba en su totalidad por canciones escritas por ella en solitario y, aunque su éxito no alcanzó al de su predecesor, la respuesta comercial fue muy positiva. Vendió otra pila de millones de copias (no tantas) y, además de batir el record Guinness de ventas digitales de una artista femenina en su primera semana (278.000 copias), se alzó con varios premios de prestigio como el AMA y el Billboard… a mejor disco de country. Espera, ¿qué?

Sabemos que el country rock de las dos últimas décadas ha evolucionado mucho desde los tiempos de Merle Hagard, Johnny Cash y Willie Nelson, pero calificar como tal las canciones de ‘Speak Now’ es mucho más que laxo. ¿Alguien calificaría a Avril Lavigne o a Kelly Clarkson de artistas country? No lo creo, y a estas, no a aquellos, es a lo que suena sobre todo la mayor parte del álbum, quedando apenas algún rescoldo de las raíces de la tradición sureña norteamericana –que sí estaban presentes en su debut– en él. ‘Speak Now’ es un disco abiertamente pop, del más edulcorado y manido, orientado al consumo fácil para un público eminentemente adolescente. Así lo demuestra una producción –firmada por Swift junto con su colaborador por entonces Nathan Chapman– que, en su mayoría, resulta ultraprocesada y dócil para cualquier oído expuesto a algo más que la radiofórmula o Disney Channel. Era, por tanto, una inmersión total en el espíritu pop, en el que se adentró ya de manera definitiva con su siguiente álbum, ‘Red’.

Ese sonido tan pulcro y sobado ha ido quedando atrás álbum a álbum… O bueno, no del todo, pero sí al menos se ha manejado con más picardía. Sin embargo, ‘Speak Now’ es también un antecesor de cosas positivas e importantes que marcan el carácter como autora de Taylor y que ha ido potenciando, con éxito, hasta ‘folklore‘. Principalmente, este trabajo demostró que Taylor es una razonablemente buena escritora de melodías. Más allá de los tan resultadistas –lo que Mourinho al fútbol, vaya– como inapelables ganchos de ‘Mine’, ‘Sparks Fly’, ‘Speak Now’, ‘The Story of Us’ (un auténtico pelotazo) o la melodramática ‘Haunted’ que harán rebrotar lo que queda de pavo adolescente en ti, sobresalen canciones estupendas pero no tan fáciles como las preciosas ‘Back to December’ y ‘Dear John’, la divertida ‘Mean’ –realzada por un banjo y un fiddle, esta vez sí– o la mona ‘Innocent’, que son palpablemente la raíz de lo que ha madurado en su último disco junto a miembros de The National. De hecho, cabe fantasear sobre cuánto crecerían estas canciones de haber sido tratadas con más valentía e imaginación, o si se aproximaran a referentes que ahora vemos claros como Bon Iver o Waxahatchee.

Pero, al margen de lo musical, si hay un factor decisivo en ‘Speak Now’ son sus letras. Como decía antes, fue el primer disco en el que ella escribió sus canciones y eso incluía unos textos que exhibían sentimientos, temores, arrepentimientos y anhelos. Pero, también, unas desatadas ansias de venganza contra los y las que se lo habían hecho pasar mal. Taylor, consciente del megáfono global dorado que le había sido entregado en las manos, decidió enfundarse su mejor sonrisa de querubín, abrir el cajón de mierda, cargar con ella un aspersor y ponerlo en marcha. En muchos casos, la impresión es que en la mayor parte de las ocasiones los swifties se han venido arribísima sobreinterpretando las puyas que podría estar lanzando a sus numerosos ex-novios –léanse el actor Taylor Lautner, Joe Jonas, el desaparecido Corey Monteith…– o incluso contra Kanye West, ya que por entonces ya había tenido lugar el desafortunado incidente con el rapero en la gala de los MTV VMAs 2009, origen de su interminable guerra. Pero lo cierto es que Swift les da motivos para pensar mal… y acertar.

Dentro de que su estilo de escritura era blanco y blando como correspondía a una chiquilla de su edad (bueno, lo cierto es que parecían más propias de una muchacha un par o tres de años menor), Taylor comenzó a mostrar su habilidad (no lo llamemos talento… ¿o sí?) para dejar «huevos de pascua» ocultos en sus canciones, con suficiente mala leche para, como poco, dejar en el aire insinuaciones. Para empezar, por ejemplo, confesaba a Time que el título del disco («Hablad ahora») era un mensaje directo a todos los que afeaban su éxito con la fórmula «ella no escribe sus canciones». Pero sobre todo destacan en ‘Speak Now’ los momentos en los que arremete como un Miura contra aquel que le hubiera clavado la banderilla.

Es el caso clarísimo de John Mayer, al que acusa directamente de aprovecharse de su candidez cuando mantuvieron un breve affair en ‘Dear John’. Tampoco hay que dejar volar demasiado la imaginación para creerse que ‘Better than Revenge’ es eso, una venganza, en este caso contra la actriz Camilla Belle, que al parecer arrebató a Jonas de sus brazos. Y es evidente que ‘Mean’ es un ataque frontal contra un periodista que le dedicó una crítica furibunda por una mala actuación en una gala de los Grammy. Ella no se anduvo con chiquitas: «Acabado y despotricando las mismas amarguras de siempre / Borracho y refunfuñando sobre cómo no sé cantar / Pero eres simplemente malo / Y un mentiroso, y patético, y estás solo en la vida / y (eres) malo». Como dirían Chicho y Chica, le soltó todo lo que le salió del fondo del higo.

Taylor establecía así un canon que se repetiría con frecuencia en su carrera y que hacía ver que esa «serpiente» en la que quiso hacer ver que se había convertido en la era ‘reputation‘ ya estaba ahí desde hacía mucho tiempo. Por supuesto, en ‘Speak Now’ había también una joven sensible, emotiva y frágil, como atestiguan las letras de ‘Innocent’, ‘Never Grow Up’ o ‘Back in December’. E incluso, en contra de esa imagen de Barbie inmaculada que derrochaba a manos llenas (de purpurina) en su portada, mostraba que podía llegar a estar un poco loquita y tener una actitud de fan fatal con la que podían identificarse sus propios seguidores: al parecer, ‘Enchanted’, que iba a dar nombre al disco, habla de su obsesión casi enfermiza con Adam Young, el artista conocido como Owl City.

Con todo esa vulnerabilidad conseguía también que su fandom empatizara con ella profundamente y la siguiera allá donde pedía, como se comprobaría más tarde en trabajos como ‘Red‘ y ‘1989‘. Pero, sobre todo, estaba sentando las bases de toda su carrera posterior –mírese ‘Lover‘, sin ir más lejos–. ‘Speak Now’ es por todo esto un muy buen disco de pop al que, sin embargo, traiciona la sobreproducción de Chapman, enredándose en desarrollos eternos (la recta final del álbum se hace soporífera, con tanto tema alargado cinco o seis minutos sin que haya tanto fuste) y predecibles hasta el bostezo, cargándose la frescura de las melodías. Así, siendo honestos, no podemos a caer en la exageración oportunista de puntuarlo por encima del 8 –como hizo Pitchfork en su revisión del pasado año–. Pero sí que hay que reconocer que, si bien en su momento podía parecer una tortura enfrentarse a este disco, hoy, con lo que sabemos y ha demostrado Swift, resulta bastante divertido zambullirse en su yo de 20 añitos que empezaba a mostrar quién era en realidad.

Calificación: 7/10
Lo mejor: ‘Dear John’, ‘Back to December’, ‘Mean’, ‘The Story of Us’, ‘Sparks Fly’
Te gustará si te gusta: Avril Lavigne, Kelly Clarkson, Hanna Montana.

Fallece Alan Parker, director de ‘El expreso de medianoche’, ‘Fama’, ‘The Wall’, ‘Evita’…

21

Alan Parker ha fallecido a los 76 años a causa de una larga enfermedad. El director fue uno de los representantes más importantes del cine comercial británico durante décadas, y sus películas acumulan un total de 10 Oscars y 10 Globos de Oro, si bien él nunca fue galardonado con estos premios por su labor como director. Parker también era presidente del Instituto de Cine Británico.

Ya con ‘Bugsy Malone’, de 1976, Parker se ganó fama de director provocador, la cual afianzó con el estreno de ‘El Expreso de Medianoche’ al año siguiente, cinta que genera una gran polémica en Turquía, donde está basada, debido a su argumento. Antes, Parker había dirigido la película de ‘The Wall’ de Pink Floyd, una de varias musicales que conocería su filmografía, y entre las que destaca la exitosa ‘Fama’, que logró dos Oscars y sería adaptada a la televisión. Ya en los 90 se puso tras la cámara para dirigir a Madonna en ‘Evita’, si bien el filme obtendría críticas encontradas.

Otras de las cintas más aclamadas de Parker son ‘El corazón del ángel’, que en su momento fue marcada con una X por su contenido sexual; ‘Las cenizas de Ángela’, ‘The Commitments’ o la también oscarizada ‘Arde Mississippi’. Después de ‘Las cenizas de Ángela’, estrenada en 1999, Parker apenas estrenó una película más, ‘La vida de David Gale’, en 2003.

‘august’ de Taylor Swift es el tema más Cranberries de ‘folklore’

21

Taylor Swift es número 1 en Reino Unido con ‘folklore‘ y lo será sin ningún atisbo de duda la semana que viene en Estados Unidos. El disco ha movido cifras récord solo al alcance de su autora, y además está recibiendo las mejores críticas de su carrera gracias a este disco improvisado (o tampoco tanto, que no es lo-fi precisamente) durante la cuarentena y hecho con la colaboración de Aaron Dessner de The National y Jack Antonoff, quien ya produjera ‘reputation‘. Antonoff no ha tenido problema en reconocer en Twitter que su canción favorita de todas las que ha hecho con Taylor se encuentra en este disco, y es en la que nos detenemos hoy.

‘august’, colocada por supuesto en la pista 8 del ‘folklore’, es uno de los cortes más distintivos del álbum por su sonido inspirado en el pop-rock alternativo de los 90. No es tan «folk», ni tan The National, ni tan Lana Del Rey, pero sí muy ‘Linger’ de Cranberries, un poco R.E.M… este ‘august’ que narra a través de toda la nostalgia que Taylor ha podido embotellar en una canción, el fin de un romance de verano. Frases como «puedo vernos perdidos en los recuerdos, agosto se esfumó como un momento en el tiempo, porque nunca fue mío, y puedo vernos enredados en las sábanas, y agosto se esfumó como una botella de vino» son algunas de las más evocadoras jamás escritas por Taylor.

Y eso que ‘august’ sería una de las composiciones que forman el «triángulo de amor adolescente» de ‘folklore’ y por tanto seguiríamos en esta etapa de la vida, en torno al lanzamiento de ‘Fearless‘ para ponernos en contexto. En la letra, los amantes se encuentran «detrás del centro comercial», Taylor «cancela su planes» en caso que su chico la llame y vive «inmersa en la esperanza»… y aún así logra emocionar con ruminaciones tan naíf como «tu espalda detrás del sol, y yo esperando poder escribir mi nombre en ella, ¿llamarás cuando vuelvas a clase? Recuerdo pensar en ti». Una canción que será imprescindible en la carrera de Taylor a partir de este momento.

Taylor Swift / Fearless

2009 fue un buen año para la música, pero sobre todo fue un buen año para Taylor Swift. Su segundo disco vende 10 millones de copias, «hace famosa» a Taylor mucho antes que Kanye West le robase el foco en la gala de los MTV VMA, y con él, la artista se hace a sus 20 años con el Grammy a Album del año, convirtiéndose en la persona más joven en lograrlo.

‘Fearless’ es el disco de country más premiado de la historia, pero sus virtudes se acaban prácticamente en cuanto empieza a sonar la primera canción. No vamos a caer en la trampa del poptimismo y empezar a mirar este disco con otros ojos ahora que Taylor supuestamente mola: es triste que un disco tan sumamente mediocre, blanco y mojigato en todos los aspectos pulverizara comercialmente cualquier lanzamiento del momento, pero la imagen virginal -y nada ambigua- de Taylor enamora a uno de los países más conservadoras y religiosos del mundo occidental, que no duda en ensalzar a esta inocente artista criada desde el catolicismo mientras el resto del mundo, que a duras penas sabe quién es, espera con impaciencia el próximo movimiento de la provocadora Lady Gaga, que en este momento ya ha hecho historia poniéndose los atuendos más imposibles, subvirtiendo roles de género, bailando en muletas o chorreando sangre en directo.

Después de triunfar con un primer disco que, por cierto, ve la luz en exactamente la misma semana que ‘Back to Black‘ de Amy Winehouse, Taylor se consolida con un ‘Fearless’ multimillonario que por alguna razón la crítica considera un trabajo prodigioso dada su edad (no existía Lorde entonces, aunque sí Lily Allen, Alicia Keys y Kate Bush), pero que no puede sonar más anacrónico en sus descripciones del amor adolescente, más propio del año en que se edita ‘Romeo y Julieta’ -obra en la que se basa el éxito ‘Love Story’- que del siglo actual. Mucho se ha escrito -merecidamente- sobre el espíritu emprendedor de Taylor Swift, una persona que a los 20 años de edad ya está hecha toda una empresaria, pero ‘Fearless’ es, irónicamente, el disco que inicia la complicada relación de la artista con el feminismo. Sus letras, ñoñas en el mejor de los casos, están obsesionadas con el ideal de amor romántico promocionado durante siglos por el patriarcado, en el que las chicas creen en los cuentos de hadas y en el príncipe y azul y sobre todo carecen de cualquier tipo de deseo sexual. En ‘Fearless’, la única chica que se entrega a ese deso es Abigail, la mejor amiga pelirroja de Taylor, y la cosa termina mal. Ella le da a su chico «todo lo que tiene» y él entonces «cambia de idea» y le rompe el corazón. En el disco, Taylor es más feliz cuando el chico de sus sueños, que por supuesto tiene coche, condición que es mencionada en al menos dos canciones, la invita a bailar «bajo la lluvia», hasta el punto que ni ella misma evita caer en actitudes que hoy consideraríamos misóginas de un Drake o un Ed Sheeran. La carta de amor psicópata de ‘Hey Stephen’ es un ejemplo: «podría darte cincuenta razones por las que soy la persona a la que deberías escoger, todas esas chicas son guapas, ¿pero acaso te escribirían una canción?» Y otro es el «slut-shaming» de ‘You Belong with Me’, cuyo videoclip incide en el complejo de «o virgen o puta», mientras en la letra Taylor se dedica a criticar a la novia del chico que le interesa: «ella no entiende tu humor, yo escucho la música que a ella no le gusta, ella nunca conocerá tu historia como yo, pero ella lleva minifaldas, y yo camisetas, ellas es la animadora y yo estoy en las gradas». Taylor Swift, la más margi del lugar. ¡Pobre Taylor Swift!

Taylor Swift no tiene la culpa de haber tenido una infancia perfecta y de que su horizonte de desgracias en este momento se limite a sufrir rupturas, vivir con nervios el primer día de instituto o perder una amistad, pero esto tampoco justifica que su lirismo pueril reciba innumerables premios y registre cifras de ventas verdaderamente grotescas. A su favor hay que decir que las canciones de Taylor, si bien fijadas en un country-pop blando y «hechas a medida» para la radiofórmula más complaciente, pueden llegar a enternecer por su pureza y honestidad, aunque nunca son ni una molécula de lo divertida que es ‘We Are Never Ever Getting Back Together‘ (ciertamente, la adolescencia es para tomarse a uno demasiado en serio, todos hemos pasado por eso). También cabe destacar que, en algunos puntos de ‘Fearless’, la misma Taylor se encarga de destapar la ficción del cuento de hadas en la que enmarca todo su disco. Cuando en ‘White Horse’ se derrumba la fantasía de su amor, canta que ella «no es una princesa» y que su historia «no es un cuento de hadas». Y en ‘Fifteen’ ya predice que hará «cosas más grandes en la vida que salir con el chico que juega en el equipo de fútbol». Incluso en uno de los cortes, ‘The Way I Loved You’, pide un poco de caña a su novio porque está cansada de lo perfecto que se ha vuelto. ¡Cómo de perfecto debe ser para cansar a Taylor! Sin embargo, el puritanismo más rancio campa a sus anchas en un ‘Fearless’ que de «valiente» tiene poquito, si contamos el hecho que Taylor se atreviera a publicarlo.

En 2010, poco después de que ‘Fearless’ ganase el Grammy a Álbum del año, la escritora Marie Lyn Bernard publicó un histórico artículo en el qué analizaba las posibles razones por las que Taylor «ofende a «little monsters», feministas, y raritos». Invocando a un Estados Unidos aparentemente al borde del apocalipsis, escribía que «el interés por exaltar a Taylor Swift responde a un intento desesperado por inferir a nuestro país una ideología digerible y conservadora en la forma de un ideal de feminidad reprimida». La escritora añadía que este objetivo «está funcionando porque Swift escribe buenas canciones y América teme que sus hijos hayan sido corrompidos por la vagina psicótica de Britney Spears y la desagradable adolescencia de Miley Cyrus». Una década después, Taylor Swift se ha puesto de lado de los fans de estas dos personas apoyando a tope al colectivo LGBT, desmarcándose de los votantes de Donald Trump y básicamente escapando del yugo de esa educación católica que tanto influyó su primer material. Hoy, ‘Fearless’ y ‘folklore’ suenan hechos por dos personas distintas, y qué suerte, porque si Swift hubiera seguido el camino del primero, hoy el pop sería un poco menos divertido y mucho, mucho, mucho más aburrido.

‘Last and First Men’, la singular y póstuma obra de ciencia ficción de Jóhann Jóhannsson

8

Este año no ha habido Cannes, pero sí Atlántida. El festival de Filmin llega a la décima edición. Hasta el 27 de agosto se pueden ver más de 110 películas, la mayoría inéditas en España. En este primer artículo sobre el festival te recomendamos cinco títulos que no deberías dejar pasar, cinco apuestas seguras antes de empezar a bucear por su extensa programación.

Last and First Men (Jóhann Jóhannsson)

Una de las obras de ciencia ficción más singulares de los últimos años. El recientemente fallecido Jóhann Jóhannsson, compositor de premiadas bandas sonoras como ‘Sicario’, ‘La llegada’ o ‘La teoría del todo’, hizo su debut en la dirección con esta adaptación de ‘La última y la primera humanidad’, la primera novela de Olaf Stapledon, autor del clásico ‘Hacedor de estrellas’. ¿Cómo adaptar un relato que habla sobre la extinción de la humanidad? Sin personas. Filmando los vestigios del pasado mientras una voz del futuro nos cuenta cómo es el fin del mundo. Los vestigios son los alucinantes monumentos del brutalismo yugoslavo que popularizó el fotógrafo Jan Kempenaers en su serie ‘Spomenik: El fin de la historia’. La voz es la de Tilda Swinton, que narra parte de los dos últimos capítulos de la novela. Y la mirada, la de Jóhannsson, que filma este mundo posapocalíptico en un expresivo blanco y negro y 16mm, con ecos de ‘2001: Una odisea del espacio’, y acompañado de una atmosférica y muy sombría banda sonora compuesta por él mismo. Una cautivadora experiencia audiovisual. 8,5.

Cuidado con los niños (Dag Johan Haugerud)

Pocas veces una película tan larga (157 minutos) se hace tan corta. ‘Cuidado con los niños’ es un drama tan bien contado e interpretado, tan minucioso en el análisis de los sentimientos y comportamientos de los personajes, y tan preciso en su ritmo y estructura narrativa, que podría durar tres horas más. El noruego Dag Johan Haugerud, que además de director es novelista y bibliotecario, comienza su película narrando un suceso violento: la pelea entre dos niños en el patio del colegio que termina en tragedia. La particularidad es que la agresora es hija de un político de izquierdas y el agredido de uno de derechas. A partir de este conflicto, el cineasta despliega una extensa red de relaciones –padres, profesores, familiares- que le sirven para reflexionar sobre la educación, la culpa, la incomunicación y el panorama político europeo. Todo ello narrado a través de una puesta en escena muy distanciada, con mucho plano fijo, que contrasta con la mirada profundamente humanista que aplica el cineasta a sus personajes. Una joya. 9.

The Souvenir (Joanna Hogg)

Una de las joyas indie del año pasado. Cuando ‘The Souvenir’ ganó en Sundance, y Sight & Sound la eligió como mejor película del año, muchos nos preguntamos: ¿de dónde ha salido esta directora? Los tres largometrajes anteriores de Joanna Hogg apenas se habían visto fuera de Inglaterra. Pero uno de ellos, ‘Archipelago’, había cautivado a Martin Scorsese, que decidió producir su última película. ‘The Souvenir’ es un extraordinario ejemplo de cómo filmar los recuerdos. La directora parte de su propia biografía -sus años de estudiante de cine en los 80, su problemática relación con un hombre con muchos secretos- para componer un relato articulado a través de fragmentos de memoria. Una canción (Specials, Psychedelic Furs, Bauhaus, The Pretenders…), una imagen (las fotografías que ella misma hizo en la época) o una pintura (‘The Souvenir’, Jean-Honoré Fragonard), son las magdalenas proustianas que evocan los recuerdos de esta cautivadora historia de iniciación creativa y sentimental. El filme, que tendrá segunda parte, está protagonizado por Honor Swinton-Byrne y Tilda Swinton, su madre en la película y en la vida real. 8.

Surge (Aneil Karia)

Conocido por la serie ‘Pure’ (Filmin) o ‘Top Boy’ (Netflix), el británico Aneil Karia debuta en el largometraje con este enérgico drama con textura de thriller. ‘Surge’ es como ‘Un día de furia’ filmada por los hermanos Safdie, un vertiginoso relato sobre la frustración del hombre urbano contemporáneo que explora la fina línea que existe entre la liberación y la autodestrucción, entre las ganas de “romper con todo” y acabar roto uno mismo. Aunque su consistencia argumental es más frágil que el equilibrio mental del protagonista, la película logra superar esas limitaciones a través de una vigorosa puesta en escena que consigue trasmitir perfectamente la sensación de ansiedad, claustrofobia y locura que experimenta el personaje. A ese logro contribuye la excelente interpretación de Ben Whishaw (premiada en Sundance), en uno de esos papeles que un actor sin talento lo convertiría en un festival de tics, y la desasosegante banda sonora de Tujiko Noriko. 7,5.

Those Who Remained (Barnabás Tóth)

Un ginecólogo cuarentón melancólico y solitario, y una adolescente bella, complicada y tristona. Durante los primeros minutos de ‘Those Who Remained’ parece que estamos viendo a unos nuevos Humbert Humbert y Dolores Haze. Pero no, esto no es una versión húngara de ‘Lolita’. Ambientada durante la posguerra de Hungría, en los años más duros del régimen comunista (de 1948 a 1953, año de la muerte de Stalin), la segunda película del prometedor Barnabás Tóth es un delicado y elegante drama histórico acerca de “los que quedaron”, los supervivientes del Holocausto que tuvieron que reconstruir sus deshechas vidas tras las traumáticas experiencias sufridas en los guetos y campos de concentración nazis. El filme narra el proceso de curación mutua entre dos personas golpeadas por la tragedia. Y lo hace sin excesos melodramáticos ni subrayados facilones, dejando que el espectador sea quien interprete los sentimientos de los personajes y entienda la naturaleza del dolor que les ha unido. 8.

Primeras impresiones sobre el nuevo disco de Alanis Morissette, otro trabajo solo apto para fans

44

Alanis Morissette publica hoy su nuevo disco, ‘Such Pretty Forks in the Road’, que llega 8 años después del anterior. En todo este tiempo, la cantante canadiense-americana, conocida por el álbum multimillonario ‘Jagged Little Pill‘, uno de los más vendidos de la historia, ha vivido una serie de experiencias que han inspirado sus nuevas canciones. Como explica Apple Music, la artista «ha sufrido varios abortos,» ha visto el «nacimiento de su segundo y tercer hijo», ha vivido las «profundidades de la depresión post-parto» y «ha descubierto que su manager le ha estado robando millones de dólares durante la última década».

El nuevo disco de Alanis se ha presentado, de manera quizá nada casual, con un single llamado «razones por las que bebo» que se ha vuelto a quedar muy lejos de sus grandes logros. ‘Reasons I Drink’ es de hecho el corte más uptempo de un disco dominado por las baladas en el que se percibe a la autora de ‘Thank You’ bastante falta de inspiración, lo cual no será una sorpresa para quien opine que a la artista se le apagó la llama hace años, en torno a la época ‘So-Called Chaos’ o incluso antes. Los pianos y las cuerdas forman el fondo de cortes como ‘Diagnosis’, ‘Losing the Plot’ o ‘Her’, mientras las atmósferas son lúgubres en ‘Reckoning’, que incorpora una guitarra Western, o ‘Nemesis’. La canción buenrollera del disco sería ‘Sandbox Love’, que sí presenta un estribillo bastante distintivo en el que se repite varias veces la palabra «fuck».

Como de costumbre, las letras de ‘Such Pretty Forks in the Road’ son de lo más destacable del álbum por lo distintivo de la firma de su autora: ‘Ablaze’ está dedicada a los hijos de Alanis, ‘Diagnosis’ a su depresión, ‘Her’ a su espiritualidad, ‘Reasons I Drink’ a «sobrevivir a esta enferma industria» y ‘Losing the Plot’ deja un estribillo marca de la casa en el que aparece el verbo «supermujerear» entre menciones a «renacer» y a «resurgir como el Ave Fénix».

La crítica no aupará ‘Suck Pretty Forks in the Road’, como tampoco lo hizo con ‘Flavors of Entanglement‘ y ‘Havoc and Bright Lights‘… mientras el público está mostrando reacciones más positivas ante este nuevo trabajo. En nuestros foros se echa en menos cierto dinamismo en este disco lleno de baladas dramáticas, pero se destaca la voz de Alanis y las maduras letras del disco, así como su ambientación, «muy diferente a sus ultimas producciones». En los foros anglosajones el álbum está entusiasmando a ciertos usuarios y ‘Sandbox Love’ o ‘Nemesis’ parecen las canciones favoritas.

Natural Live aplaza su segunda edición a finales de agosto por los rebrotes

1

Natural Live, el nuevo festival musical surgido de la «nueva normalidad» y que ha tenido lugar en una reserva natural cercana a Hellín, Albacete, con la distancia social como filosofía principal, anuncia el aplazamiento de su segunda edición debido a la situación actual de rebrotes.

Así lo explica en un comunicado: «La dirección de NATURAL LIVE, muy sensible y pendiente ante la actual situación de rebrotes que se están produciendo en comunidades autónomas colindantes a la zona en la que se celebra, y de la que se procede gran parte de su público, y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha, ha decidido aplazar la celebración de su segundo evento NATURAL LIVE XTRAFRESH -programado para el fin de semana del 30 de julio al 1 de agosto- a los próximos 28 y 29 de agosto». El cartel sigue contando con la presencia de Novedades Carminha, Elyella, Aníbal Gómez, Ladilla Rusa, Ginebras, Algora, Monterrosa o Putilatex, entre otros.

La primera cita del ciclo Natural Live, celebrada este el fin de semana del 24 al 26 de julio con todas las «medidas sanitarias anti-covid» garantizadas, ha sido un «éxito organizativo y artístico», en palabras del festival. Por su escenario han pasado Viva Suecia, La La Love You, Varry Brava, Miss Caffeina, Burrito Panza, Mueveloreina, Krakauer, Marcelo Criminal, Don Flúor, Dan Vidal, Fat Gordon, Terrible, Me & The Reptiles y Veneno Gime Veneno DJs!.

Maluma se monta otra película con ‘Hawái’, adelanto de su nuevo disco ‘Papi Juancho’

15

Podría parecer que Maluma anda más afanado en aparecer como invitado en temas ajenos que en publicar los suyos. Sin ir más lejos, a sus recientes apariciones en el álbum «latino» de Black Eyed Peas o en el remix del hit ‘Djadja’ de la francesa Aya Kakamura, el suyo es uno más de la extensa colección de featurings (y que incluye nombres tan inesperados como Snoop Dogg) que aparece en el disco que publica hoy Yandel, ‘Quien contra mi 2’. Pero no, el colombiano no se ha olvidado de su propia carrera en solitario y hoy, con la salida de su nuevo single, anuncia la próxima publicación a lo largo de este año de un nuevo álbum titulado ‘Papi Juancho’. Mantendría así la frecuencia de lanzamientos largos anuales establecida con ‘F.A.M.E.‘ (2018) y ‘11:11‘ (2019).

Entendemos que en ese trabajo, del que solo se conoce el título de momento, podrían entrar singles recientes como ‘Qué chimba’ y el baladesco (aunque luego se reveló una «versión urbana») ‘ADMV‘. Pero el que estará seguro es ‘Hawái’, la canción que presenta hoy con un vídeo de factura cinematográfica: el renombrado realizador de videoclips dominicano Jessy Terrero es el responsable de una historia de ruptura, añoranza y venganza entre sexo y coches y mansiones de lujo, como no podía ser de otra manera, pero añadiendo una boda con dudas a la combinación.

Es, en cualquier caso, la traslación bastante literal de una letra que habla de cómo a Maluma le ha dejado su chica para irse con otro hombre más aparente, que la lleva a unos viajes (a Hawaii, obvio) que quedan muy bien en el Insta. Pero, claro, el otro no le da lo que él, you know? Más allá del subtexto, que es lo de menos, al amigo de Madonna le ha salido una buena diana melódica, envuelta por The Rude Boyz por un trasfondo bastante más sutil y elegante de lo habitual en el género, aproximándose sin contemplaciones al pop. No nos cabe la más mínima duda de que en breve se sumará a la asfixiante colección de canciones pre, post o sub-reggaetoneras que puebla la lista de éxitos española.

¿Han vuelto Ace of Base? No, es el nuevo posible hit de Ava Max

22

Si en algún momento pudo parecer un error comercial –otra cosa es lo artístico– esa extraña alianza entre Pablo Alborán y Ava Max para la remezcla del single modernete del malagueño, nada más lejos de la realidad: esa versión (y ni de lejos las otras) de ‘Tabú’ se sitúa ya en el top 10 de las más escuchadas en Spotify del autor de ‘Prometo’, acercándose a los 50 millones de reproducciones. Nos da en la nariz que algo tiene que ver en ello el fandom de la artista norteamericana, pues, asustando a la sombra fantasmal de un one-hit wonder, tras ‘Sweet But Psycho‘ han apoyado incondicionalmente buenos temas pop como ‘So Am I’, ‘Torn‘ o ‘Kings & Queens‘.

La artista nacida en Wisconsin en una familia de migrantes albanos (como Dua Lipa) ha visto así allanado el camino hacia su esperado álbum debut, que ya se acerca: ‘Heaven & Hell’ verá por fin la luz el día 18 de septiembre en Atlantic Records y ya está en pre-venta, conociéndose su portada y su tracklist. Los amigos de que los mayores éxitos de un artista estén en su debut pueden estar tranquilos: «sí, caben todas». A esta colección podría sumarse otro nuevo lanzado precisamente hoy, un ‘Who’s Laughing Now’ cuyo sonido nos ha transportado como un Delorean casi tres décadas atrás.

Por entonces es cuando triunfaban los suecos Ace of Base con pelotazos como ‘The Sign’ u ‘All That She Wants’, que adaptaban con muy buena mano ritmos jamaicanos a la idiosincrasia del pop anglosajón. Y por esos derroteros –es conocida su querencia por el pop sueco– es por los que se mueve este ‘Who’s Laughing Now’ –con producción de Cirkut y co-autoría de Noonie Bao– realmente magnética desde el primer vistazo/oída, con ese estribillo lleno de carcajadas. Por tener, hasta un simpático solo de guitarra tiene.

Su vídeo, sin ser la octava maravilla, tiene también muchos detalles divertidos, como ese donut que se envuelve en llamas, los instrumentos fantasma del manicomio o la mareante colección de pelucas (por supuesto, no falta esa melena asimétrica que se ha convertido en su símbolo) de Amanda Ava Koci (que así se llama la zagala). Ahora queda esperar que ‘Heaven & Hell’ esté a la altura y tengamos sangre fresca aspirando al trono del pop.

Tracklist de ‘Heaven and Hell’:
1. «H.E.A.V.E.N.»
2. «Kings & Queens»
3. «Naked»
4. «Tattoo»
5. «OMG What’s Happening»
6. «Call Me Tonight»
7. «Born to the Night»
8. «Torn»
9. «Take You To Hell»
10. «Who’s Laughing Now»
11. «Belladonna»
12. «Wild Thing»
13. «So Am I»
14. «Salt»
15. «Sweet but Psycho»

Jessy Lanza / All the Time

1

Jessy Lanza firmó una de las mejores canciones de 2016 con ‘It Means I Love You’, uno de esos pepinazos que solo se hacen una vez en la vida. Nada de su delirio bailable parece haber inspirado el nuevo álbum de la cantante y productora canadiense, ‘All the Time’, co-producido a distancia por su colaborador habitual, Jeremy Greenspan de Junior Boys, después de que Lanza se mudara de Ontario a Nueva York con la intención de hallar el origen de sus problemas de «frustración e ira» y de ponerles fin.

Lo más parecido a un hit en ‘All the Time’ es ‘Over and Over’, un tema que llega al final del disco y que está tardando en ser adaptado por alguna estrella del electropop actual (¿no suena un poco a la primera Little Boots?). El tema evoca la nostalgia de esos hits synth-pop de los 80 que por alguna razón asocias a la Navidad y sus pegadizos «over and over again» se clavan enseguida en el cerebro. El estilo de la canción sigue siendo algo sesudo, porque para eso estamos hablando de un lanzamiento de Hyperdub. Es decir, continúa en la línea sofisticada de ‘Oh No‘ y ‘Pull My Hair Back‘, pero hay que decir que las producciones de Lanza y Greenspan, que son puro acero líquido, suenan más elegantes y pulidas que nunca. Son simplemente exquisitos los ritmos de la funky ‘Badly’ o la balada R&B ‘Ice Creamy’, hasta el punto que sigue siendo un misterio por qué este combo de artistas no está produciendo a estrellas del tamaño de Drake, Janet Jackson (gran ídolo de Jessy) o, por qué no decirlo, Beyoncé. ¿Es que ninguna de ellos quiere sonar a siglo XXI?

Tan avanzadas suenan las producciones de Jessy Lanza que ‘Lick in Heaven‘, con su mezcla de R&B, tecno y deep house, y que habla precisamente de esa ira que Jessy lleva tiempo sintiendo, suena a la interpretación que los alienígenas podrían hacer de un hit de Janet. Sin embargo, la artista sigue sin querer ir todo lo lejos que podría de cara a componer canciones accesibles de verdad. A pesar de que ‘Face‘ vuelve a inspirarse en los ritmos del «footwork», está a años luz de ser un nuevo ‘It Means I Love You’; ‘Alexander’ está inspirada directamente en ‘A Broken Heart Can Mend‘ de Alexander O’Neal pero prefiere inquietar y perturbar más que abrirse al mundo; y la funky ‘Badly’ podría haberse quedado en una pista instrumental, porque lo que aporta Jessy vocalmente en ella no es demasiado reseñable. La bonita balada de baile de fin de curso final, ‘All the Time’, concluye el álbum dejando buen sabor de boca, pero la sensación general que deja es que Jessy se ha estancado un poco.

Calificación: 7/10
Lo mejor: ‘Lick in Heaven’, ‘Over and Over’, ‘All the Time’
Te gustará si te gusta: Kelela, Empress Of, la última Robyn.
Youtube: vídeo de ‘Over and Over’

Escucha lo nuevo de Alanis Morissette, Fontaines D.C., The Psychedelic Furs, Sam Smith, Hinds, Jorja Smith, Neil Young, The Go-Go’s, Casero…

20

A las puertas de un mes de agosto que se prevé algo más agitado de lo habitual dada la demora de muchos álbumes por la pandemia, este viernes 31 de julio no viene nada mal despachado de novedades musicales. Para empezar, destacan por supuesto el deslumbrante nuevo single de Billie Eilish, ‘My Future‘, la edición deluxe que Beyoncé lanza de ‘The Lion King: The Gift’ acompañando al estreno de su película musical ‘Black Is King’, pero también nuevos discos como los de Alanis Morissette, los irlandeses Fontaines D.C., la revelación del hip hop/R&B Dominic Fike, los veteranos The Psychedelic Furs, Phoebe Ryan (vocalista conocida por éxitos de The Chainsmokers) o el reggaetonero Yandel (sin Wisin). Junto a estos, nuevos trabajos de Brandy, Rival Consoles, Land Of Talk, Max Richter, los sevillanos Beladrone (con miembros de Tannhäuser y Blacanova) y un recopilatorio de La Vendicion Records lleno de inéditos de Yung Beef, Cecilio G. y compañía ven la luz hoy. Además de EPs de !!!, Wye Oak, Cut Worms, las interesantes nuevas artistas Oklou, Le Ren y Juicy Bae. Y, en algunas plataformas, la parte sonora del nuevo disco-libro de Lana Del Rey.

Entre las canciones que íbamos conociendo esta semana, ya habíamos destacados los nuevos temas de Joe Crepúsculo, Bad Gyal, Angel Olsen, Melanie C, Marilyn Manson o Aitana & Morat. A ellos se suman hoy singles de Róisín Murphy (nuevo avance del recién anunciado ‘Róisín Machine’), Sam Smith & Burna Boy, Jorja Smith, Maluma, Everything Everything, Ava Max, Disclosure, Mastodon, Toni Braxton, Travis Barker (blink-182) & Run The Jewels, Snow Patrol, Carmen Boza, Bastille & Graham Coxon (Blur), Haiku Hands & Sofi Tukker, Tricky, Mina Tindle & Sufjan Stevens, Glass Animals, Ximena Sariñana, Casero –proyecto pop de Gabriela Casero, mente tras MOW–, The Lemon Twigs, Zella Day, Bill Callahan, Paranoid 1966, Pole., Mirémonos, Maria Sioke, Don Patricio, Gepe & Vicentico, Surf Mesa & Gus Dapperton, Gianluca & Pedro Ladroga, McFly y muchos más.

También hay profusión de remezclas, nuevas visiones de canciones ya editadas o versiones. Por ejemplo, la que las madrileñas Hinds hacen de ‘Spanish Bombs’ de The Clash, celebrando su vuelta a los escenarios, la que la revelación Holly Humberstone hace de ‘Fake Plastic Trees’ de Radiohead o las cruzadas que hacen Cala Vento con el mexicano Kill Aniston. En cuanto a reinterpretaciones, destaca la que Neil Young hace de ‘Lookin’ for a Leader’, tema del álbum de 2006 ‘Living with War’ que recupera claramente tirando con bala a Donald Trump. O las revisiones que Halsey & Marshmello, Taylor Swift, Fuel Fandango (con Denise Rosenthal) y Weezer hacen de recientes singles. Por supuesto, no olvidamos ni el tema inédito que lanzan The Go-Go’s (su primer tema nuevo en casi 20 años, recordemos) en aras de la promoción de un nuevo documental sobre ellas, ni ‘Knot’, el tema con el que Arca anunciaba la edición oficial de su mixtape perdida ‘&&&&&’.

Escucha la playlist «Ready for the Weekend»