Alicia Keys ha sido capaz de escribir baladas históricas como ‘Fallin’, ‘You Don’t Know My Name’, ‘If I Ain’t Got You’, ‘Like You’ll Never See Me Again’ o ‘Unthinkable (I’m Ready)’, pero también de entregarse al R&B y soul más genérico imaginable en una serie de discos mediocres que nunca han igualado la calidad de los dos primeros. Ni siquiera ‘Here‘ fue el cambio de dirección que pareció en un principio.
‘ALICIA’, el séptimo álbum de Alicia Keys, vuelve a ser un disco comercial ante todo, pero rara vez suena desesperado. Repito: rara vez. ‘Underdog’, la típica canción que una artista de éxito dedica a la gente de a pie para hacerse la cercana, desprende el mismo optimismo condescendiente que muchas canciones de Ed Sheeran, lo cual cobra todo el sentido del mundo cuando descubres que Edward Christopher es uno de sus autores. Casi se le puede oír a él cantar eso de «canto una canción para las putas que negocian en la estación de bus, para las madres solteras y para los jóvenes profesores», pues parece más una frase de él que de ella. De hecho, ‘Underdog’ es la canción más exitosa de Alicia Keys desde ‘Girl on Fire’: recurrir a la superestrella «relatable» por excelencia ha funcionado.
Peor es el soul-pop de ‘Love Looks Better’, otra producción pretendidamente edificante de Ryan Tedder de OneRepublic que su colega Adele habría rechazado, y que suena a la peor Beyoncé. Sin embargo, ‘ALICIA’ también tiene sus aciertos, y sí, estos vuelven a ser los que presentan producciones un poco más alternativas de lo habitual. El mensaje de superación ‘Time Machine’, que aboga por dejar ir los traumas del pasado porque «una vez liberas tu mente, ves belleza en todas partes», no puede estar más sobado, pero su sonido de disco-funk orgánico recuerda al mejor Leon Bridges, y con unos pocos elementos de percusión electrónica, casi sci-fi, ‘3 Hour Drive’ descubre un espacio enorme a través del que Alicia y su compañero de viaje, el cantante británico Sampha, viajan «hacia ninguna parte» pero siempre «en busca del amor». Es la producción más evocadora de todo el disco y una de las más exquisitas junto a ‘Me x 7’ con Tierra Whack, otra pizpireta producción de R&B minimalista que sienta como un guante a la neoyorquina.
‘ALICIA’ se abre con ‘Truth without Love’, una bonita canción de soul celestial que consigue recordar a la vez a Marvin Gaye, a Aretha Franklin y a Nine Simone, pero cuyo drama no termina de conmover como pretende. Alicia lo consigue de otras maneras a lo largo del disco sin esforzarse demasiado: en el atmosférico medio tiempo ‘Authors of Forever’ suena comodísima sin renunciar a la comercialidad, llegando a poner los pelos de punta por momentos con su actuación vocal (esa cascada en «cloudy skies»); y exactamente lo mismo sucede en el húmedo reggae de ‘Wasted Energy’ con Diamond Platnumz. Más adelante, la balada a la guitarra ‘Show Me Love‘ con Miguel se confirma como una de esas bonitas canciones que ganan dentro del contexto del disco que las acoge, y en un estilo más crudo, la folky ‘Gramercy Park’, en la que Alicia vuelve a reflexionar sobre su identidad, suena familiar y acogedora a la vez.
Por si no ha quedado claro, ‘ALICIA’ es principalmente un disco de baladas, lo cual, en el caso de Alicia Keys, nunca es lo peor que puede pasar. La artista se pasa de conservadora en las composiciones a piano, mientras tampoco su visión del neo-soul es especialmente original en una grabación con Jill Scott que ha decidido llamar ‘Jill Scott’; pero musicalmente el álbum sí tiene algo de interés dentro de que obviamente ha buscado un sonido lo más pulido, accesible y comercial posible. Ya que las letras, por personales que sean, vuelven a estar llenas de clichés, al menos ‘ALICIA’ sí sale ganando por otros lugares.
Calificación: 7/10 Lo mejor: ‘Authors of Forever’, ‘Wasted Energy’, ‘3 Hour Drive’, ‘Show Me Love’, ‘Gramercy Park’ Te gustará si te gusta: Leon Bridges, Adele, John Legend, Jill Scott Youtube:vídeo de ‘Show Me Love’ con Miguel
Post Malone ya arrasó en 2019 con ‘Hollywood’s Bleeding‘, siendo el 6º disco más vendido de todo el mundo el año pasado según las estimaciones de Mediatraffic. Este 2020 su popularidad no se ha ido a ningún sitio, ‘Circles’ ha seguido sonando hasta alcanzar los 1.000 millones de reproducciones en Spotify como muchas otras de sus canciones, entre ellas otras de este mismo disco que nos ocupa como ‘Sunflower’ de la banda sonora de ‘Spider-Man’ y ‘Wow’. Cuando se ha cumplido un año de la edición del álbum este mismo mes de septiembre, ‘Hollywood’s Bleeding’ continúa en el top 10 en Estados Unidos y en el top 25 de Reino Unido. Sus streamings son tan monstruosos como para equivaler a la venta de 5 millones de unidades a nivel global, de nuevo según las estimaciones de Mediatraffic. Una burrada para los tiempos que corren, ahora mismo solo a la altura de Billie Eilish, ni siquiera de Taylor Swift.
De alguna manera ‘Circles’ y ‘Sunflower’ han seguido y siguen tan bien posicionadas en las listas de lo más escuchado de todo el mundo que el álbum no ha necesitado más promoción, ni más singles, ni videoclips de alto presupuesto que no se podían rodar por la covid-19. El álbum ha funcionado solo en su totalidad, pues sin haber sido singles oficialmente, ‘Hollywood’s Bleeding’, ‘Saint-Tropez’ o ‘Die for Me’ con Halsey rondan los 200 millones de streamings ya solo en Spotify. Hay quien afirmará que al no constituir ventas reales, el éxito futuro de Post Malone pende de un hilo, pero lo cierto es que lo logrado por el anterior disco del cantante, ‘Beerbongs & Bentleys‘, ya equivale a los 7 millones de copias, así que la fidelidad que despierta es muy elevada.
Y cada vez más universal. Por supuesto Estados Unidos, su país, y Reino Unido, son sus principales bastiones, pero este álbum que nos ocupa también ha sido triple platino en Brasil, doble platino en Canadá, Dinamarca y Nueva Zelanda, platino en Australia y oro en dos países tan complicados para la música en inglés como Francia e Italia. En España permanece a día de hoy en el puesto 85, beneficiado porque la nueva lista es de ventas más streaming, aún sin certificación, eso sí, lo que seguro tampoco es que le quite el sueño…
Flops
Los de arriba son los números que esperábamos encontrar en el hypeado disco de 6ix9ine después de haber salido de la cárcel. Sobre todo después de contemplar cómo subía con cada vídeo que sacaba con y sin Nicki Minaj en Youtube. Pero nada que ver. Ni la entrevista con The New York Times en la que hablaba sin tapujos sobre su paso por la cárcel y sus delitos, y recordaba que él no había sido jamás acusado de violación; ni tampoco las cualidades de ‘TattleTales’ han servido para nada y el álbum está teniendo un paso muy mediocre por las listas de éxitos.
‘TattleTales‘ se perdía el número 1 en Estados Unidos en contra de lo que indicaban los primeros pronósticos, entrando finalmente en el puesto 4 del Billboard 200. Más sorprendente ha sido su humillante caída de la segunda semana, en la que ha pasado al número 60 como si fuera un disco de una vieja gloria perjudicada por el streaming, del tipo Metallica o Bon Jovi. Hasta Katy Perry, que se lleva todos los palos mediáticamente por su «flop», ha resistido en su segunda semana mejor, contando con sus «bundles» por igual.
En Europa no nos preocupamos tanto por Tekashi (puesto 43 en Francia, puesto 39 en Alemania), pero la segunda semana ha sido también nefasta. El álbum pasaba del puesto 27 en Reino Unido de la primera semana al número 97 en la segunda. Según las midweeks, y como es lógico con esta tendencia, desaparecerá de todo el top 100 en la tercera. En España ha pasado del 45 al 89 en su segunda y probablemente última semana en lista: le ha llevado unos pocos días terminar por debajo de Post Malone, un año después del disco de este. ¿Cómo logrará 6ix9ine salir de aquí?
IDLES es una de las bandas de rock más populares de la actualidad en Reino Unido. Sus dos discos ‘Brutalism’ y ‘Joy as an Act of Resistance‘ han fascinado a la crítica, el segundo incluso alcanzó el top 5 de ventas en las islas, y su próximo trabajo, ‘Grounds’, está llamado a consolidarlo gracias a la pegada de singles como el reciente ‘Model Village‘.
Sin embargo, la banda de Joe Talbot también cuenta con detractores entre quienes perciben cierta pose y artificialidad en el componente social de sus letras. Por ejemplo, Jason Williamson de Sleaford Mords ha acusado al grupo de «apropiarse de las voces de la clase obrera» y Fat White Family ha ido tan lejos de declarar que «lo último que necesita nuestra cultura, cada vez más puritana, es a un grupo de bobos auto-castrados de clase media diciéndonos que nos portemos bien con los inmigrantes» (en referencia probablemente al éxito de IDLES de 2017 ‘Danny Nedelko’).
The Guardian acaba de entrevistar a Joe Talbot y este se ha defendido de las críticas en el medio británico, diciendo que no está «amonestando a nadie» con su música ni «escondiéndose detrás de mierdas surrealistas», sino simplemente poniendo sobre la mesa todo aquello en lo que cree. «Creo que nuestro mensaje no se entiende del todo bien. La gente piensa: idos a la mierda, bastardos sentimentalistas. La gente tiene que vernos en directo para creernos. Tú vienes a nuestro concierto y nos crees». Ahora, Lias Saoudi de Fat White Family ha aprovechado las declaraciones de Talbot pare reincidir en su desprecio a IDLES en un extenso artículo publicado en The Social en el que afirma que IDLES «representan todo aquello que está mal en la política cultural contemporánea».
En el texto, Saoudi indica que «de alguna manera estoy agradecido a IDLES, ya que ningún otro fenómeno musical reciente ha sido capaz de poner sobre la mesa de manera tan clara las descaradas consistencias presentes en las actitudes de justicia social -importadas de Estados Unidos- que han impregnado cada aspecto de nuestra cultura». Y añade: «Cuando te crías bajo circunstancias económicas opresivas en un mundo que te ofrece oportunidades cada vez peores, un mundo en el que la violencia y el abuso son la norma, tarde o temprano es muy posible que la desesperación que sientes termine convertida en odio. Llamar a la gente a la que le sucede esto «basura» no es progresivo, es decadente. Voy tan lejos de decir que es parecido a culpar a los esclavos por sus cadenas».
El artista continúa: «(IDLES) es una banda que se las da de no tolerar prejuicios de ningún tipo, pero que cree necesario atacar a todo aquel que viene de un pueblo pequeño y que no ha podido adoptar su misma visión de clase media metropolitana. Después de crecer en un pueblo donde he sufrido palizas y he sufrido abusos racistas, puedo confirmar de primera mano que este lugar sigue siendo muy intolerante, ¿pero quién es Joe Talbot para apuntar a esta gente con el dedo y juzgarla? El sonido de IDLES es el de la solidaridad invertida, una que se deleita juzgando a la gente que no ha alcanzado su posición sin ofrecer una alternativa válida». El artista asegura que «las letras de IDLES parecen generadas por un algoritmo de The Guardian» porque, en ellas, la banda «habla sistemáticamente de todos los asuntos importantes del momento de la manera más predecible posible».
Anabel Lee (pronúnciese «lee» como presente singular del verbo leer) es una banda de Tarrasa, Barcelona que acaba de publicar su segundo single original después de darse a conocer con ‘Canción del fin del mundo’ y también con sus versiones de ‘Comprada’ de Marisol y ‘Enchochado de ti’ de Don Patricio. No es de extrañar que a las bandas de punk-pop les esté dando por llevar a su terreno hits de aquella música que ha solido llamarse «urbana»: si Cariño triunfaban con su adaptación de ‘Llorando en la limo’ de C. Tangana y The Parrots conseguían con su cover de ‘Soy peor’ de Bad Bunny su canción más reproducida en las plataformas de streaming, Anabel Lee han logrado igual hazaña con su versión de ‘Enchochado de ti’, que con 16.500 escuchas en la plataforma sueca es también su grabación más popular hasta la fecha.
Esta circunstancia puede cambiar con ‘Sobran defectos’, el nuevo single de Anabel Lee, y no es un decir, porque ahora que una canción de punk-pop que suena a Pignoise es top 5 en la lista de singles española, no es tan descabellado pensar que pueda triunfar también una composición como que esta que suena a los Carolina Durante más comerciales. Y decimos esto recurriendo a la referencia más cercana, porque el tema remite sobre todo a los tiempos en que triunfaban en Los 40 Principales aquellos éxitos de El Canto del Loco, los mismos Pignoise o Despistaos que creías haber dejado atrás. Puede haber sido a propósito o no, pero ‘Canción del fin del mundo’, ‘Comprada’ y ‘Enchochado de ti’ sonaban mucho más punk, desde luego no tan abiertamente comerciales como este estribillazo que describe la insatisfacción que se puede sentir en la edad adulta: «desde luego nunca fuimos perfectos, la verdad es que nos sobran defectos, tanto tiempo caminando derechos, vemos fallos que parecen aciertos». A Victor, cantante de Anabel Lee, acompaña en la canción haciendo coros Sandra García de la banda de Ponferrada, Juniper Moon, grupo referencia para la formación barcelonesa.
Como indica la nota de prensa, ‘Sobran defectos’ está dedicado a «aquellos que solo juzgan por las apariencias y están llenos de prejuicios» y con él, Anabel Lee quiere reivindicar «la importancia de hacer autocrítica y de aceptarse a uno mismo». Añaden: “Lo nuestro es escupir la rabia acumulada como si fuera veneno al mismo tiempo que nos reímos de nosotros mismos. Podíamos expresar esta y las otras historias del disco con un bate de béisbol o con guitarrazos y melodías coreables. Lo primero nos parece el camino fácil, hemos preferido el amor antes que el odio, por eso esta canción es una de las mejores cartas de presentación que tenemos.
La canción fue grabada a principios del año pasado, como explica Anabel Lee a JENESAISPOP, pero su lanzamiento fue pospuesto debido a la pandemia. «A principios de año ya teníamos la maqueta lista, pero estalló el planeta y decidimos no tocar las canciones hasta que volviera la normalidad. Fue cuando nos pusimos con las versiones del confinamiento. Unos meses después, entre las publicaciones de ‘Comprada’ y ‘Enchochado de Ti’, entramos al estudio de Carlos Hernández y con él terminamos de estructurar la canción. La letra era pura rabia y Carlos propuso armonizar el tema con unas segundas voces muy coreables. A partir de ahí Sandra García de Juniper Moon tuvo libertad total para componer las segundas voces y nos envió un montón de propuestas, todas buenísimas. A nosotros nos costaba creer lo que estaba pasando».
Para la banda, ‘Sobran defectos’ es especialmente representativa de su sonido, y el tema es el primer adelanto oficial de su primer disco, que verá luz a través de Arctic. De hecho, ‘Sobran defectos’ se está dando a conocer como el «primer single oficial» de su carrera. «Cuando lo compusimos no lo vimos como uno de los temas importantes, o el más representativo, pero enseguida fue ganando fuerza», añade la banda. «La sentimos como una canción que define bastante bien lo que somos. Después ha venido la colaboración con Sandra y al ser el primer adelanto del disco y el primer tema propio que estrenamos con Artica es aún más especial». Os dejamos con el colorido videoclip de ‘Sobran defectos’:
Rolling Stone ha vuelto a ser noticia al publicar una de sus mediáticas listas de los mejores discos de la historia. Un total de 500 trabajos conforman el resumen actualizado de la publicación estadounidense, que ha tenido en cuenta clásicos conocidos por todo el mundo y otros más recientes, pero que ni por esas se ha quitado de armar un top 20 bastante conservador, a excepción quizá de la inclusión en el top 15 de ‘It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back‘ de Public Enemy, que no ha solido aparecer tan arriba en este tipo de clasificaciones (en la lista análoga de Rolling Stone publicada en 2003 fue número 48). El número 1, quizá por lo relevante que sigue resultando a día de hoy, especialmente este año, es ‘What’s Going On’ de Marvin Gaye. Han participado en la elaboración del ránking no solo periodistas y expertos, sino también artistas como Beyoncé, Taylor Swift, Billie Eilish, varios miembros de U2, Juanes o desde España, Hinds.
Top 20:
01 Marvin Gaye / What’s Going On
02 The Beach Boys / Pet Sounds
03 Joni Mitchell / Blue
04 Stevie Wonder / Songs in the Key of Life
05 The Beatles / Abbey Road
06 Nirvana / Nevermind
07 Fleetwood Mac / Rumors
08 Prince / Purple Rain
09 Bob Dylan / Blood On the Tracks
10 Lauryn Hill / The Miseducation of Lauryn Hill
11 The Beatles / Revolver
12 Michael Jackson / Thriller
13 Aretha Franklin / I Never Loved a Man the Way I Loved You
14 The Rolling Stones / Exile on Main Street
15 Public Enemy / It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back
16 The Clash / London Calling
17 Kanye West / My Beautiful Dark Twisted Fantasy
18 Bob Dylan / Highway 61 Revisited
19 Kendrick Lamar / To Pimp a Butterfly
20 Radiohead / Kid A
Entre las sorpresas que presenta la lista hay que hablar de la inclusión, en el número 491, de ‘Fine Line’ de Harry Styles, pero también de ‘Barrio fino’ de Daddy Yankee en el número 473 y de ‘X 100PRE‘ de Bad Bunny en el número 447: lejos quedan los días en que el reggaetón no era ni siquiera tenido en cuenta en este tipo de resúmenes anglocentristas (este lo es) probablemente debido a la barrera cultural y lingüística. En cuanto a música comercial latina, la revista reivindica ‘¿Dónde están los ladrones?’ de Shakira (496) y ‘Amor prohibido’ de Selena (479). ¿Haría cosquillas aquella interesante lista de mejores discos hechos por mujeres de NPR? Más sorpresas: Lady Gaga coloca ‘Born this Way‘ en el número 484, My Chemical Romance ‘The Black Parade’ en el 361 y Drake su mixtape ‘If You’re Reading This It’s Too Late‘ en el 367.
Volviendo a ‘Fine Line’, este ni siquiera es el lanzamiento más reciente listado: ‘Norman Fucking Rockwell!‘ de Lana Del Rey saluda desde el número 321, claro que este al menos fue un éxito absoluto de crítica, llegando a optar a un Grammy a Álbum del año. Más extraña es la aparición en el número 442 de ‘Beauty Behind the Madness‘ de The Weeknd, ni de lejos el mejor disco del canadiense; mientras el debut superventas de Billie Eilish aparece en el puesto 397. Otras obras recientes presentes en la lista con ‘Ctrl‘ de SZA (472), ‘Melodrama‘ de Lorde (460), ‘Currents‘ de Tame Impala (382), ‘El mal querer‘ de Rosalía (315), ‘Golden Hour‘ de Kacey Musgraves (270), ‘Red‘ de Taylor Swift (99) o ‘Lemonade‘ de Beyoncé (32).
En cuanto a clásicos, vuelven a ser reivindicados, en los 200 primeros puestos, ‘Slanted and Enchanted’ de Pavement (199), el debut de The B-52’s (198), ‘Forever Changes’ de Love (180), ‘In Utero’ de Nirvana (173), ‘Bridge Over Troubled Water’ de Simon & Garfunkel (172), ‘Violator‘ de Depeche Mode (167), ‘Rid of Me‘ de PJ Harvey (153), ‘Nebraska’ de Bruce Springsteen (150), ‘Dummy‘ de Portishead (131), ‘Disintegration’ de The Cure (116), ‘Transformation’ de Lou Red (109), ‘Supa Dupa Fly‘ de Missy Elliot (93), ‘Loveless’ de My Bloody Valentine (73), ‘Hounds of Love‘ de Kate Bush (68), ‘Graceland’ de Paul Simon (46), ‘OK Computer’ de Radiohead (42), ‘Ziggy Stardust‘ de David Bowie (40), ‘Back to Black‘ de Amy Winehouse (33) o varios trabajos de los Beatles, Bob Dylan, Sade, Outkast, Joy Division, Kanye West o Pink Floyd.
Esta semana, la rapera canaria PtaZeta coloca su single ‘Mami’ en el número 7 de la lista de singles española después de que el tema, publicado en diciembre del año pasado y producido por el también canario Juacko, haya conseguido escalar hasta el número 5 de los más escuchados en todo el top 50 de Spotify España, siendo ahora mismo top 4 en la mencionada tabla. Sin prisa pero sin pausa, ‘Mami’ ha ido ganando popularidad hasta superar actualmente las 15 millones de escuchas en la plataforma sueca gracias a su disfrutable sonido de dancehall post-veraniego, y a un estribillo que se clava a fuego en el cerebro tras una primera escucha: «mami, esto es por ti, no quiero Grammys, que estás por mí, lo sé, y yo por ti, estoy haciendo cash pa’ volar de aquí».
‘Mami’, que aterrizaba en la lista de singles española exactamente el día 18 de agosto para no dejar de alcanzar nuevos máximos desde entonces, ya es disco de oro en nuestro país, un hito absoluto para esta joven de 21 años que apenas el año pasado empezó a publicar sus primeras canciones a través de vídeos cortos de Instagram… para después conseguir en Twitter un éxito viral con el adelanto de 55 segundos de ‘Mensaje enviado’, uno de sus singles más hip-hoperos y agresivos y cuyo gancho melódico es el sonido de una flauta sintetizada tocada como mal.
El secreto del éxito de PtaZeta es claramente su estupendo «flow», así como su carisma, con el que la artista se merienda totalmente la cámara, pero también hay que hablar del trabajo a la producción de su compañero de juego, Juacko. Su producción en el dancehall tropical de ‘Mami’, burbujeante y lustrosa, hace pensar en la mejor Bad Gyal… pero también en Kali Uchis, mientras el reciente single ‘Ayer la vi’, lanzado el pasado mes de agosto, tampoco va corto de potencial internacional haciendo uso de ritmos propios de la soca caribeña… y melódicamente de ese «mama-say-mama-sa» que tantas veces ha sido fusilado en la música pop. Es un tema pensado, mimado y hecho para triunfar.
Como decimos, ‘Mami’ es actualmente top 4 en el top 50 de Spotify España: apenas le adelantan ‘Hawái‘ de Maluma, el remix de ‘Relación‘ de Sech con Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía y Farruko y el remix de ‘Ayer me llamó mi ex’ de KHEA con Lenny Santos, todos ellos publicados por artistas consolidados desde hace rato en las listas de éxito españolas. Superando por muchísimo las escuchas de otros dignos singles como el melancólico ‘Déjate ser’ guitarrita mediante, o el trap convertido en champeta de ‘Be Yourself’, es claramente uno de los hitazos del momento a pesar de venir de una artista emergente que hasta ahora no puede decirse sea demasiado conocida por el gran público. ¿O ya sí?
Ozuna sube esta semana finalmente al número 1 de la lista de ventas española ‘ENOC‘. Al cantante portorriqueño, la primera posición de la tabla se le resistió la semana pasada debido a la sorpresa dada por la banda madrileña Sidecars con su nuevo disco ‘Ruido de fondo’, que entraba directa al número 1 gracias probablemente a la suma de sus buenas ventas físicas y cifras en streaming. ‘ENOC’, sin copia física en el mercado, se confirma por tanto como el disco más reproducido de la semana, lo cual era de esperar dado el éxito de singles como ‘Caramelo’ o ‘Una locura’ con J Balvin y Chencho Corleone, que acaba de entrar en el top 10 de su respectiva lista.
A las puertas del número 1, solo bloqueado, de hecho, por los dos gigantes del reggaetón, Ozuna y Anuel AA, entra el rapero y poeta madrileño Marwan con su nuevo trabajo, ‘El viejo boxeador’, que ha de quedarse en un nada desdeñable tercer puesto. Por su parte, el cantante David DeMaría coloca su nuevo disco ‘Capricornio’ en el número 4, y la reedición de ‘Escapadas’ de Antonio Vega, que contenía las participaciones de Amaral, Elefantes, Jarabe de Palo o Ketama, debuta en el número 4. Finalmente, completa la tanda de nuevas entradas dentro del top 10 de la lista de ventas española ‘WE ARE CHAOS‘, el nuevo álbum de Marilyn Manson. El dato comercial de ‘WE ARE CHAOS’ ha sido similar en Estados Unidos (top 8) y Reino Unido (top 7). En España, ‘Heaven Upside Down‘ alcanzó el número 6, mejorando por mucho los datos obtenidos por ‘The Pale Emperor‘ (15) y ‘Born Villain‘ (28). A modo de apunte, el disco de Marilyn Manson que mejor dato ha registrado en nuestro país es el editado en 2003, ‘The Golden Age of Grotesque’: un top 5.
Las dos curiosidades de la lista de ventas esta semana las protagonizan Lady Gaga y Bradley Cooper por un lado, y Miss Caffeina por el otro. La banda sonora de ‘A Star is Born‘ registra la subida más fuerte de los últimos siete días, escalando del 68 al 44… más las que probablemente subirá la semana que viene ya que la propia película ‘Ha nacido una estrella’ acaba de ser emitida en La 1. Y en el número 33 entra, por primera vez, ‘Imposibilidad del fenómeno’, el primer disco de Miss Caffeina. La banda liderada por Alberto Jiménez ha sido número 1 con su último disco, pero, como veis, con el primero jamás logró entrar en lista hasta este momento. ‘Imposibilidad del fenómeno’ vio la luz en el año 2010.
Finalmente, en el número 37 entra ‘Bahía ducati’ de Feid, exitosísimo cantante de reggaetón colombiano que ha triunfado gracias a éxitos como ‘PORFA’ -remezclado después con la participación de, ojo, Maluma, J Balvin, Nicky Jam, Sech y Justin Quiles-; y en el 43, el rapero gallego Hard GZ coloca su álbum ‘Siempre’ auspiciado por el éxito en streaming de los singles ‘Mortales’ y ‘Dime cuánto’.
Dos «chavales» aparecen en la portada de la primera edición física del dúo formado por Javier Paredes y Daniel Rodríguez y llamado así, Chavales. Uno escucha música con los cascos delante de su teclado y una colección de CD’s y vinilos -no muchos-. El otro prefiere jugar con la Switch pasando un poco de su gato, mientras se echa un cigarro y se toma un pequeño refrigerio. Se nos están dando tantas pistas sobre cuáles son las inquietudes de Chavales como en la portada del primero de Oasis los hermanos Gallagher nos mostraban que lo más importante para ellos era el pop de los años 60 y el fútbol.
Lo de Chavales son los teclados. A ellos deben el gancho principal de la gran canción con que los conocíamos hace unos meses. ‘Las plantas de la terraza’ era una de esas composiciones que parecían capaces de predecir una pandemia («Hoy me ha gritado que el fin está cerca / Un señor en el andén»), pero que puede sobrevivir a la misma por la gracia con que despliega un par de líneas de teclado, y también su estribillo. ¿Qué discos podemos imaginar que son los que aparecen en dicha cubierta? Seguramente muchos de su sello, Elefant, desde Family a Papa Topo pasando por casi todo lo que ha habido en medio: La Casa Azul, La Monja Enana, Ultranol… Y también algo de los 80. Hay alguna sección de acordes que remite a los Smiths (esa guitarra de la portada) y de teclados a OMD, lo cual es lo mismo que decir que Chavales te gustarán si te gustan grupos algo más recientes como The Tough Alliance.
De esta manera, ‘Ey, que estoy aquí’, sobre la admiración de alguien que no nos hace ni caso en clase, podría ser el nuevo ‘Hoy me has dicho hola por primera vez’, pero su jangle pop nos remite más bien a The Drums. Su frase «joder, qué descontrol» nos hace pensar en un pop carpetero en la onda de Objetivo Birmania, lo cual incluso pasa cuando las canciones hablan de verdaderos desastres y caraduras, como ‘Ernesto’. Eso sí, el mini álbum de 9 canciones en 26 minutos tiene tiempo de darnos alguna sorpresa: ‘No me lo creo’ incorpora un ritmo de reggaetón al modo en que Joe Crepúsculo chillaría uno, ‘Me conformo’ una intención algo más cósmica y melancólica, y ‘Dame veneno’ un estribillo pasado por un vocoder que ni Daft Punk. Todas juntas construyen un mini LP bastante simpático de target muy definido en el mundo del pop, ese rincón en el que importa más el DIY, la naturalidad y los infortunios de la cotidianidad que las clases de canto y la poesía: «Te propongo / aunque me cueste un montón / que no me escribas al móvil / cuando estés de botellón».
Clasificación: 7/10 Lo mejor: ‘Las plantas de la terraza’, ‘Dame veneno’, ‘Ey, que estoy aquí’, ‘Tercera cita’ Te gustará si te gusta: Ultranol, The Tough Alliance, Cariño Youtube:vídeo de ‘Las plantas de la terraza’
Los premios Billboard, que suelen celebrarse en primavera, han sido pospuestos este año debido a la pandemia. Finalmente, el gigante de las listas de éxito americanas confirma que la enésima gala de los premios será «retransmitida en directo» el día 14 de octubre en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con Kelly Clarkson repitiendo como maestra de ceremonias. El plazo de nominaciones abarca el año transcurrido entre el 23 de marzo de 2019 y el 14 de marzo de 2020, de ahí que, echando un vistazo a los nominados, parezca que seguimos en el año pasado.
Post Malone es el artista más nominado a los premios Billboard este año, con 16 nombramientos, gracias al éxito obtenido por su último disco, el estupendo ‘Hollywood’s Bleeding‘, y al de singles como ‘Circles’ o ‘Wow.’, cuyas cifras en streaming da verdadero vértigo mirar. El segundo artista más nominado es el emergente Lil Nas X, que aspira a 13 galardones tras el pelotazo de ‘Old Town Road’ y también el éxito de singles posteriores como ‘Panini’: no está de más mencionar que su EP de debut, ‘7‘, aspiró a un Grammy a Mejor álbum del año nada menos. El rapero prepara actualmente su álbum debut, que aparentemente contendrá un tema llamado ‘Call Me By Your Name’ y otro llamado ‘Titanic’.
Empatados, Billie Eilish y Khalid se enfrentan a 12 nominaciones cada uno (ambos comparten el éxito ‘lovely’). La primera firmó nada menos que el álbum más vendido de 2019 en todo el globo, producido por un FINNEAS con el que hemos tenido oportunidad de charlar recientemente. También ha sido un gran hit de ventas ‘Free Spirit’, el último álbum de Khalid, quien acaba de aparecer en el nuevo trabajo de Alicia Keys y, con ‘Talk’, también en el último de Disclosure.
Por su parte, Kanye West, de actualidad estos días por orinar sobre un premio Grammy, entre otras cosas, se ha agenciado 9 nominaciones gracias a su disco de góspel ‘Jesus is King‘, todas ellas pertenecientes a las categorías de góspel o música cristiana. Y entre los nominados encontramos también a Taylor Swift, Lizzo, Mariah Carey por un premio votado por fans; DaBaby, Ariana Grande, BTS, P!nk o The Weeknd. Podéis consultar la lista completa de nominados en la web del portal estadounidense.
Mejor artista:
Billie Eilish
Jonas Brothers
Khalid
Post Malone
Taylor Swift
Mejor nuevo artista:
DaBaby
Billie Eilish
Lil Nas X
Lizzo
Roddy Ricch
Mejor álbum Billboard 200:
Billie Eilish “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”
Ariana Grande “Thank U, Next”
Khalid “Free Spirit”
Post Malone “Hollywood’s Bleeding”
Taylor Swift “Lover”
Premio a logro comercial (votado por fans):
Mariah Carey
Luke Combs
Lil Nas X
Harry Styles
Taylor Swift
Mejor artista masculino:
DaBaby
Khalid
Lil Nas X
Post Malone
Ed Sheeran
Mejor artista femenina:
Billie Eilish
Ariana Grande
Halsey
Lizzo
Taylor Swift
Mejor dúo o grupo:
BTS
Dan + Shay
Jonas Brothers
Maroon 5
Panic! At The Disco
Mejor artista Billboard 200:
Drake
Billie Eilish
Khalid
Post Malone
Taylor Swift
Mejor artista Hot 100:
DaBaby
Billie Eilish
Khalid
Lil Nas X
Post Malone
Mejor artista en redes (votado por fans):
BTS
Billie Eilish
EXO
GOT7
Ariana Grande
Mejor artista de gira:
Elton John
Metallica
P!nk
The Rolling Stones
Ed Sheeran
Mejor artista R&B:
Chris Brown
Khalid
Lizzo
Summer Walker
The Weeknd
Mejor artista latino:
Anuel AA
Bad Bunny
J Balvin
Ozuna
Romeo Santos
Mejor artista de rap:
DaBaby
Juice WRLD
Lil Nas X
Post Malone
Roddy Ricch
Cualquiera que siga a Robin Pecknold en Instagram sabe que es uno de los artistas de música pop más entretenidos de seguir en la mencionada red social; sin embargo, quizá nada preparaba a los seguidores de Fleet Foxes para recibir la noticia de que el nuevo álbum de la banda vería la luz tan pronto como hoy, martes 22 de septiembre, como informaba Pitchfork. El álbum, conformado por 15 pistas, ya está disponible en las plataformas de streaming. El grupo pretende lanzar otras nueve canciones nuevas el año que viene.
La razón de esta fecha es hacer coincidir dicho lanzamiento con la llegada del otoño: hoy martes, exactamente a las 15.31 hora española, se ha producido el equinoccio de otoño, y justo en esta marca de tiempo se ha decidido lanzar a todas las plataformas el nuevo trabajo de la formación estadounidense, que, por cierto, se titula ‘Shore’. ¿Se creará algún tipo de magia tras este choque de eventos? A su vez, las canciones de ‘Shore’ han sido reunidas en una película de 55 minutos que ha salido simultáneamente al disco y que ha sido dirigida por Kersti Jan Werdal, cinematógrafa que ha trabajado para gente como No Age, Blake Mills o Sam Burton.
La noticia de la llegada de ‘Shore’ es doblemente buena porque un nuevo disco de Fleet Foxes siempre es esperado, pero además este ya no tardará 6 añazos en llegar como sucedió con ‘Crack Up‘, el hasta ahora último disco de la banda hasta la fecha. ‘Helplessness Blues‘ vio la luz en 2011, siendo seleccionado como 11º mejor disco de aquel año para la redacción de JENESAISPOP, y el debut homónimo del grupo aterrizó en 2008, ocupando la quinta posición de su respectiva lista.
Shore:
01 Wading in Waist-High Water
02 Sunblind
03 Can I Believe You
04 Jara
05 Featherweight
06 A Long Way Past the Past
07 For a Week or Two
08 Maestranza
09 Young Man’s Game
10 I’m Not My Season
11 Quiet Air / Gioia
12 Going-to-the-Sun Road
13 Thymia
14 Cradling Mother, Cradling Woman
15 Shore
‘Tu foto del DNI’ es una de las novedades nacionales de las que os hemos hablado recientemente con motivo de su inclusión en nuestra playlist ‘Sesión de control’. El tema es original de Marmi y ya era un pequeño éxito en el underground después de sumar más de 766.000 escuchas en Spotify, sin embargo, ha sido reeditado con la participación de Aitana ya que Marmi y ella son amigos de la infancia y las redes habían pedido el «remix» pertinente. El tema ha sido un hit inmediato en las plataforma de streaming, sumando más de 3 millones de reproducciones en la mencionada plataforma. ¿El resultado? Ha entrado directo al top 5 de la lista de singles española, siendo la entrada más fuerte de la semana. La reacción de Aitana ha sido la que habría tenido cualquiera: «LOL».
Pero para sorpresa en la lista, la entrada en el número 99 de ‘El fin del mundo’ de La La Love You con Olaya de Axolotes Mexicanos. Es la primera entrada en la lista oficial de singles española para estas dos bandas que ya eran muy queridas en el underground por canciones como ‘Más colao que el colacao’ (La La Love You) o ‘Astor’ (Axolotes Mexicanos). ‘El fin del mundo’, publicada en noviembre de 2019, ha sido un pequeño viral en España durante la pandemia debido a que su letra catastrofista ha sido interpretada como premonición de lo que ha sucedido este año. Uno de sus versos dice: «Y tú bailabas y no sabías, que el mundo entero se destruía, que al veros juntos por un segundo, en lo más profundo fue el fin del mundo». El tema era recomendado hace unos meses en sus redes por el actor Omar Ayuso, mientras Amaia Romero profesaba su amor por la banda en La Resistencia antes incluso de que se editara oficialmente esta canción que ya suma más de 8 millones de reproducciones en Spotify. Hablando de Amaia, Axolotes Mexicanos han llegado a actuar con la navarra.
En cuanto al resto de entradas, ‘Don Don’ de Daddy Yankee, Anuel AA y Kendo Kaponi debuta en el número 19; el nuevo single conjunto de Omar Montes y RVFV, ‘No puedo amar’, entra en el número 36 y ‘Mala vida’ Nicki Nikole aparece por primera vez en el número 80. La subida más fuerte es para ‘Una locura’ de Ozuna con J Balvin y Chencho Corleone, el que está llamado a ser el próximo hitazo de ‘ENOC‘ después de ‘Caramelo’. Sube del 34 al 10.
Tune-Yards vuelven con un nuevo single que se titula ‘nowhere, man.’ pero que no es una versión del tema similarmente titulado de los Beatles, aquel que aparecía en su disco de 1964 ‘Rubber Soul‘. Se trata de un tema nuevo que publica el dúo formado por Merrill Garbus y Nate Brenner, presumiblemente el adelanto de un nuevo disco que está por anunciar.
Como avisa la portada de ‘nowhere, man’, este vuelve a ser un tema compuesto a modo «collage» por Tune-Yards, en el que sin embargo terminan mandando los instrumentos (aparentemente) tocados en directo. Las voces entrecortadas, fragmentos de ruido blanco y otros sonidos artificiales siguen estando presentes en este corte que, sin abandonar la estética lo-fi que ha solido caracterizar al proyecto, en realidad busca la bestialidad de los números de blues-rock más ensuciados y contundentes que a alguien le pueda venir a la mente. Con un pegadizo estribillo en el que Merrill canta «hi-hi-hide» como si estuviera riéndose maliciosamente de alguien, el tema termina construyendo una densidad abrumadora entre guitarras, pianos jazzy y baterías, sin dejar de ser accesible.
El momento cumbre de la letra llega cuando Merrill canta: «los bebés que gritan también son tu problema / parece que Jesucristo y (Bob) Dylan se equivocaron / si no puedes escuchar a una mujer tampoco puedes escribir su canción». La mención a Dylan es posiblemente una referencia a su tema de 1966, ‘Just Like a Woman‘, uno de los incluidos en su disco más pop, ‘Blonde on Blonde‘, que hemos recordado recientemente junto a otros álbumes destacados del mítico cantautor, estos son, el más infravalorado y el que es ampliamente considerado el mejor. El tema recibió críticas por su supuesto sexismo y misoginia.
El vídeo de ‘nowhere, man.’ imita la estética del cine mudo, parece de hecho un homenaje al trabajo de Charles Chaplin, y Merrill lo explica así: «Canción y vídeo de ‘nowhere, man.0 fueron creados bajo unas condiciones en las que nos sentimos que éramos relativamente llevados al precipicio. Quería plantear «¿cuán alto tengo que gritar y cantar para que se me oiga? Y el vídeo también pregunta: ¿qué es lo que no estoy escuchando? Esperamos que la música traiga energía y grandes ánimos de coraje a aquellos que ahora mismo estén gritando y cantando alto por la justicia».
‘nowhere, man.’ llega tres años después del lanzamiento del hasta ahora último álbum de Tune-Yards, el modesto aunque interesante ‘I can feel you creep into my private life‘. Antes llegó ‘Nikki Nakk’, su disco de consolidación, como probaba el éxito de ‘Water Fountain’, una de las mejores canciones de 2015. ‘w h o k i l l’, probablemente la gran obra maestra de Tune-Yards, publicada en 2011, a su vez era uno de los álbumes que recomendábamos a los fans del ultimo de Fiona Apple, con el que comparte elementos sonoros.
La policía informa a través de Facebook de que el sábado desalojó una sala durante lo que denominan en el titular «un concierto» y en otra parte del texto un «concierto de un conocido DJ», sin especificar ni de qué artista se trataba y tampoco la sala, si bien en las fotos de la propia policía se aprecia claramente que esta era La Riviera. La razón es que no estaban respetándose las medidas de seguridad.
La policía cuenta en dicho texto que este sábado 19 de septiembre se dirigió a una sala de conciertos del distrito de Arganzuela donde un evento tenía que terminar a las 23.00 horas, encontrándose con grupos de gente fumando alrededor de la sala «informándoles inmediatamente de la obligación de guardar la distancia de seguridad, que no tenían en ese momento».
Se informa de que los agentes «procedieron a entrar en el interior de la sala para comprobar que se estaban cumpliendo las medidas establecidas en la Orden 1008/2020 de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid», y que comprobaron que en el interior «se celebraba un concierto de un conocido DJ, con aproximadamente 300 personas». La Riviera tenía capacidad para unas 2000 personas antes de la pandemia, que últimamente se ha reducido por razones evidentes, pero según la policía, «a pesar de que la sala había puesto sillas en la pista de baile, con el distanciamiento oportuno, la gente se encontraba bailando, las barras donde se expedía bebidas, estaban llenas y en ninguno de los dos casos se cumplían las medidas y normativas relativas al COVID19, ya que nadie mantenía la distancia de seguridad y la mayoría no utilizaban mascarillas».
Concluye el texto oficial que la «sala ha quedado cerrada al público»: «Con todo ello, y dado que también se había superado el horario establecido para la finalización del concierto, se procedió a desalojar el local, de manera ordenada y sin incidentes, colaborando en todo momento tanto el encargado del local como el equipo de seguridad, quedando la sala cerrada al público. Los Agentes procedieron a realizar informe y acta en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, con el fin de dar conocimiento de todo lo acontecido a los Técnicos de la Junta Municipal del Distrito así como a las Unidades de especialización de Policía Judicial por si de dicha acción pudiera derivarse un ilícito penal».
La Riviera no ha comunicado aún nada en sus redes, tras haber organizado o acogido este verano decenas de espectáculos en los que sí se han respetado las normas de seguridad post-covid-19, como fue el caso por ejemplo del concierto de Triángulo de Amor Bizarro, donde las medidas de seguridad fueron extremas.
beebadoobee, todavía ajena al campanazo dado por ‘coffee’ tras haber sido esta reconvertida en ‘death bed’ junto a Powfu, continúa promocionando las canciones de su nuevo disco, que recibe el nombre de ‘Fake It Flowers’ y sale este mismo año. Su edición está prevista para el 16 de octubre. Tras canciones como ‘Care’ y ‘Sorry’, estos últimos días hemos conocido una nueva pista llamada ‘Worth It’ que hoy seleccionamos como «Canción del Día«.
De nuevo estamos ante un medio tiempo donde las guitarras de Yo La Tengo se encuentran con las dulces melodías de unos Sundays, lo cual parece estar dándonos algo más que una pista sobre la coherencia interna de este proyecto. Por supuesto, por tanto, también un tema apto para seguidores de Alvvays, Clairo o, este año, Phoebe Bridgers. La artista ha explicado en el NME que esta canción es «simplemente sobre una infidelidad adolescente y los errores que una persona puede cometer cuando le tienta hacer ciertas cosas». Continúa: “es un poco una canción confesional pero también supone la comprensión de que eso es parte de la vida”.
La letra habla sobre una ruptura, sobre no “volver a mandar mensajes, no volver a coger teléfono y no poder mantener una amistad” después de los hechos… y también de todo su contrario. “Quiero verte otra vez / no sé ni lo que digo”, concluye el estribillo y por extensión todo el tema como muestra de una confusión que no es que mejore muchísimo después de la adolescencia. Que se lo pregunten a los protagonistas de ‘Closer’ o a los de casi cualquier película de Woody Allen.
En el vídeo, bastante literal, vemos cómo beabadoobee intenta resistir la tentación de contestar el teléfono y cómo esto puede afectar a tu salud mental, haciéndolo todo parecer incluso un thriller en sus mejores/peores momentos. Adivinad qué parte de beabadoobee gana en el desenlace.
La problemática de la violencia en las aulas españolas, de unos alumnos más pendientes del móvil que de aprender algo de sus maestros, de unos padres que dan la razón a sus hijos cuando no la tienen… y una sociedad que pone al límite a estos tres actores son los objetivos de ‘HIT’, la nueva serie que estrenaba anoche La 1 de RTVE. Un proyecto diferente que de momento conquistó tan sólo al 10% de la audiencia y frente al que muchos usuarios se preguntaban: «¿de qué violencia en las aulas estamos hablando?».
Un debate didáctico al término de ‘HIT’ trataba de dar una explicación, recordando que 9 de cada 10 profesores convive con violencia en las aulas y que en algunos casos esta ha procedido de los padres y no de los alumnos: sin querer retratar que la educación española sea «Guantánamo», como se quejaba en Twitter una usuaria, los conflictos son lo suficientemente numerosos como para que la cadena pública nos presente una reflexión al respecto. El creador y guionista de ‘HIT’ Joaquín Oristrell ha querido ahondar en los puntos flacos de nuestro sistema educativo, un sistema que ya no es capaz de garantizar un empleo en el futuro a los alumnos, unos padres desbordados por llegar a fin de mes que trabajan de 8 a 20 y no tienen tiempo de estar con sus hijos, y unos profesores que requieren demasiadas veces de un máster en Psicología, técnicas de relajación y una tonelada de tila -en el mejor de los casos-.
La situación parece estar un poco caricaturizada y la fotografía de la serie, rodada en un colegio real y salvo un par de excepciones en otros escenarios reales, es de tonalidad grisácea e industrial, casi situándonos en un entorno carcelario tipo ‘Vis a vis‘ o ‘Prison Break’. Su alumnado hace parecer al de la sobresaliente ‘Merlí’ el elenco de un videoclip de los primeros La Casa Azul. ‘HIT’ ha querido huir de ‘Élite’, ‘Skam‘ y compañía para ofrecer, según su propio creador, un producto que no está pensado para «gratificar a los adolescentes» y que se «sientan guays». Y la manera de tocarles las narices ha sido la creación de un pedagogo polémico llamado HIT, que no es otra cosa que las iniciales de este personaje, Hugo Ibarra Toledo, interpretado por Daniel Grao.
Dice también Oristrell que han querido poner a un actor «que esté muy bueno» en contraposición al doctor House, para que guste al espectador y le genere un conflicto dados sus métodos poco ortodoxos. En Grao recaía anoche el marronazo de hacer un «speech» lleno de soberbia y arrogancia en el trato de su público, en el que tenía que reflexionar sobre los males de la sociedad actual, hablando de ser «intolerante con los intolerantes» para contener el auge del fascismo. El asunto le cayó un poco grande en cuanto a carisma, agresividad y generación de sentimientos encontrados: Grao no lograba cabrear ni dar tanto repelús como Tom Cruise en ‘Magnolia’. Sólo pareció un pequeño maleducado muy venido arriba.
En la segunda parte del capítulo en cambio se creció, con todos los personajes ya centrados en el instituto, en materia, localizando lo que «HIT» ha tenido a bien llamar focos de «enfermedad», «infección» y «bacterias», es decir, qué alumnos son conflictivos por razones de violencia, uso de pornografía y bullying a través de las redes sociales (y quien finge recibirlo), en un elenco de personajes de origen social variado. Si en semanas venideras empezamos a saber más sobre qué mueve a cada uno de los jóvenes a hacer el mal y se sigue reflexionando sobre cuáles son los límites y las normas de conducta para todos los actores implicados, sobre música tan adecuada para la trama como la de Natos & Waor; si se muestra poquito de los recovecos del Tinder en los móviles de los personajes adultos, podemos estar ante una serie que puede tener su pequeño huequecito en la historia de la pequeña pantalla. 6,5.
Jessie Ware vuelve a ser lo más votado de JENESAISPOP con la estupenda ‘What’s Your Pleasure?’, además de anotarse una gran subida con ‘Save a Kiss’, ambas incluidas en su genial último disco. También ascienden considerablemente lo último de Róisín Murphy y Yelle. Las entradas se producen sobre todo a partir de la segunda mitad de la tabla pero son muy numerosas: Chef Creador, New Order, Gorillaz con Robert Smith, DORA, Guetta con Sia, Tricky y Rigoberta Bandini. Por otro lado, es momento de despedirnos del tema de Zara Larsson que llega a su 10ª semana en la mitad baja de la lista. Podéis escuchar nuestra última lista de novedades y votar por vuestras canciones favoritas, aquí.
slowthai ha vuelto a la actualidad musical con un nuevo single llamado ‘feel away’ que ha contado con la participación de James Blake y Mount Kimbie, los dos grandes representantes de aquel sonido que allá por 2011 llegó a ser conocido como «post-dubstep». Tanto el autor de ‘Assume Form‘ como los autores de ‘Love What Survives‘ aparecen acreditados como artistas invitados en esta hipnótica producción de hip-hop melódico que samplea ‘Dreamlover’ de Mariah Carey, como es evidenciado al final de la canción, cuando parte de la melodía de este éxito de 1993 es distorsionada hasta lo irreconocible. En realidad, solo Dominic Maker de Mount Kimbie es acreditado como productor de ‘feel away’, mientras Blake es junto a slowthai uno de sus compositores e intérpretes.
La propia Mariah es mencionada en ‘feel away’, concretamente en la frase «you felt low, I took you highеr than a note from Mariah / and still you got the cheek to evеn try and call me liar». Este sentimiento de confrontación manda en un tema en el que Tyron plasma su deseo de arreglar su relación con una chica que se siente «atrapada»… de la manera más extrema posible: aceptando tener un hijo con ella. El componente «hipnótico» de la canción es conseguido gracias a la presencia de unos bonitos bucles de piano que suenan realmente aportados por James Blake, quien aparece después para dejar una de sus frágiles interpretaciones vocales.
En Instagram, slowthai ha dedicado ‘feel away’ a su hermano Michael, que falleció al año de nacer. «Hoy es el aniversario de la muerte de mi hermano. Este es uno de los días del año más importantes para mí y para mi familia, y con el corazón en la mano puedo decir que jamás he echado de menos a alguien como le echo de menos a él. (Michael), sé que nos estás observando desde arriba cada día con tu sonrisa. Estoy haciendo todo lo que está en mi poder para vivir lo que él no pudo y para que esté orgulloso de mí»
El vídeo de ‘feel away’ vuelve a ser una locura de slowthai. En él, es el rapero quien termina gestando al bebé para después convertirse su estancia hospitalaria en una verdadera pesadilla. El autor de ‘Nothing Great About Britain‘ ha lanzado este año también los singles ‘MAGIC’, ‘ENEMY’ y ‘BB (BODYBAG)’ en adelanto de su próximo trabajo discográfico, que el artista presumiblemente está a punto de anunciar.
Pamela Hutchinson, una de las vocalistas de las Emotions, el influyente trío de soul y R&B compuesto por tres hermanas que triunfaría en la década de los años 70 con canciones como ‘Best of My Love’, ha fallecido a los 61 años, ha confirmado la propia formación en un comunicado publicado en sus redes. «Nos entristece anunciar el fallecimiento de nuestra hermana, Pamela Rose Hutchinson, el viernes 18 de septiembre. Pam ha sucumbido a los problemas de salud contra los que lleva varios años peleando. Ahora nuestra hermosa hermana cantará rodeada de ángeles en el cielo».
Considerada una de las bandas de chicas más influyentes de la historia, como prueba la buena cantidad de veces que su música ha sido sampleada, por artistas como Kanye West, Mariah Carey, De La Soul o A Tribe Called Quest, las Emotions empezaron su carrera musical haciendo música góspel para terminar evolucionando hacia los sonidos del soul, el R&B y la música disco. Su primer álbum, ‘So I Can Love You’, vio la luz en el año 1969 a través de Stax Records auspiciado por el éxito del corte titular, pero fue a lo largo de la década de los años 70 cuando las hermanas consolidaron su poder comercial, empezando por singles como ‘Heart Association’ o ‘My Honey and Me’.
Con el fichaje de las Emotions por Columbia llegaría su etapa más exitosa, vinculada a las producciones de Maurice White de Earth, Wind & Fire. El álbum ‘Flowers’ sería su álbum más vendido hasta la fecha, al que siguieron otros «discos de oro» como ‘Rejoice’ ,’Sunbeam’ (las hermanas se dieron a conocer como las Hutchinson Sunbeams en sus primeros años) o ‘Come into Our World’, por el cual White recibió una nominación a los Grammy en la categoría de Mejor productor. En esta época, las chicas se apuntarían más hits en las listas de éxitos con los singles ‘Don’t Ask My Neighbors’, ‘Best of My Love’, ‘I Don’t Wanna Lose Your Love’ o ‘Smile’, y la mencionada ‘Best of My Love’ les valdría su primer Grammy.
La relación profesional de las Emotions con Maurice White fue tan fructífera que dio lugar a ‘Boogie Wonderland’, una de las canciones más emblemáticas de la música disco y también una de las más exitosas de la carrera de Earth, Wind & Fire. Pertenecen a las hermanas Hutchinson las voces femeninas que acompañan al grupo en esta genial composición cuya repercusión llega hasta nuestros días.
Como decimos, la música de las Emotions ha sido sampleada en numerosas ocasiones. Por ejemplo, ‘I Don’t Wanna Lose Your Love’ es la canción sampleada en la histórica ‘Loaded’ de Primal Scream, pero antes, ‘Blind Alley’ fue utilizada en ‘Dreamlover’ de Mariah Carey (un remix de ‘If’ de Janet Jackson también samplea esta canción). Kanye West, maestro del sample, empleó ‘I Could Never Be Happy’ en ‘White Dress’, y De La Soul utilizaron ‘Best of My Love’ en ‘Say No Go’. En el hip-hop, las Emotions son tan queridas que, si Tupac o A Tribe Called Wuest también se cuentan entre los artistas que las han sampleado, el propio Snoop Dogg incluyó una colaboración con ellas llamada ‘Life’ en su álbum de 2006, ‘Tha Blue Carpet Treatment’. Esta vez, Pamela no formaba parte de la formación.
Sufjan Stevens es uno de los artistas más importantes de los últimos veinte años: tras una carrera ya nutrida de obras maestras, en 2015 publicó ‘Carrie & Lowell’, uno de los hitos de su carrera, un disco de enorme impacto emocional, en que Sufjan nos apelaba directamente a través de canciones preciosas, acústicas y con un fuerte componente autobiográfico. Hasta entonces Stevens había construido sus álbumes a partir de excusas argumentales variopintas, pero en ‘Carrie & Lowell’ se mostró a tumba abierta, confesional hasta lo impúdico. Ahora, cinco años más tarde, se publica ‘The Ascension’, su nuevo disco “propio”. Entre medias Sufjan nos ha dejado colaboraciones, discos compartidos, mixtapes, nominaciones al Oscar y álbumes de New Age con su padrastro Lowell Brams. Todo este tiempo, toda esta actividad, han servido para que Sufjan Stevens cambie de nuevo de tercio. Lejos del intimismo acústico de ‘Carrie & Lowell’, ‘The Ascension’, nuestro «Disco de la Semana», es un álbum electrónico y denso, que tiene más que ver con ‘The Age of ADZ’ que con ‘Carrie & Lowell’. Stevens regresa a sus metáforas, a los símiles religiosos y al uso de la imaginería pop para narrar su particular visión de la deriva del mundo actual. Y aunque el resultado pueda decepcionar a los fans acérrimos de ‘Carrie & Lowell’, su contenido es igualmente fascinante. Para poder indagar más en el porqué del viraje temático y sonoro hablamos con Sufjan Stevens por teléfono el pasado viernes 21 de agosto. Por delante, una media hora que se revela escasísima para todo lo que me gustaría preguntarle. Pero se compensa porque Sufjan se muestra encantador, locuaz y ameno. Fotos: Evans Richardson.
En ‘The Ascension’ regresas a los sonidos electrónicos de ‘The Age of ADZ’ en vez de seguir la senda acústica y “folkie” de ‘Carrie & Lowell’. ¿Por qué?
Ha sido intencionado. Saqué un disco tan íntimo, tan personal y tan autobiográfico que, ahora, quería hacer un álbum que estuviera en el otro lado del espectro, tanto en modo de trabajar, como en naturaleza del sonido y en términos de contenido. Pero es que encima este disco ha coincidido con la pérdida de mi lugar de trabajo, de mi estudio en Brooklyn. Me echaron, tuve que meter todo en trasteros. Construí un pequeño estudio casero en mi dormitorio, metí una batería electrónica y un par de sintetizadores. Así que en parte fue debido a las circunstancias, pero también estaba planeando hacer un disco electrónico, fue intencionado que no hubiera ni un sólo instrumento acústico.
Vaya, me has dejado de piedra. ¿Qué ha sucedido para que perdieras tu estudio en Brooklyn?
El edificio donde estaba era uno de esos edificios industriales en Dumbo, Brooklyn. Llevaba allí desde hacía 10 años, ahí había grabado muchos de mis discos durante estos años, pero mi propietario… de hecho, todo el barrio se estaba gentrificando. Se estaban renovando todos los viejos edificios para convertirlos en bloques de apartamentos de lujo. En mi edificio echaron a todo el mundo para hacer apartamentos.
«»Rhythm Nation» de Janet Jackson ha sido una gran influencia»
Volviendo al sonido electrónico, me recuerda mucho a cierto sonido de los noventas. A los primeros discos de Björk, por ejemplo. ¿Tenías a algún artista o sonido en mente a la hora de crear el álbum?
¿Quieres decir… influencias de otros artistas? (pausa) Mmm. Sí. Hay mucho de esos discos que estaban de moda en los 80 como… (duda) Sade, el «Rhythm Nation» de Janet Jackson, que ha sido una gran influencia, y que fue producido por… ¿quién lo produjo? (duda un momento como si estuviera contestando a un examen, pero contesta antes de que me dé tiempo a intervenir), ah, sí: Jimmy Jam y Terry Lewis. También creo que muchos de esos sonidos vienen porque he usado esos sintetizadores Prophet, una batería electrónica llamada The Tempest, con la que hice todos los “beats”… Crecí en los 80, definitivamente eso influyó mucho en mi percepción. La estética de la música de los 80 es muy diversa, realmente brillante, fresca y sintética. Y, de alguna manera, quería abrazar la tonalidad artificial de los instrumentos electrónicos. Pero también quería que mi voz sonara lo más auténtica, orgánica y elemental en cada canción.
En ‘Video Games’ de hecho, cantas “I don’t wanna be your personal Jesus”. Claro, para alguien como yo, que también creció en los 80, suena a homenaje a Depeche Mode, pero ¿es accidental o es deliberado?
Ha sido muy intencionado. Hay un montón de alusiones a la cultura pop de esa era y de los primeros noventa: Depeche Mode, ‘La guerra de las galaxias’ [NdR: Uno de los temas del álbum se titula ‘Death Star’]… Todas estas cosas de iconografía pop están diseminadas por el disco.
«Este disco receta maneras de sobrevivir en tiempos de crisis»
‘The Ascension’ tiene un significado muy religioso: La Ascensión de Jesús al Reino de los Cielos. Pero… ¿cuál es el significado de la Ascensión en este disco?
De alguna manera, tomé prestado el concepto y lo resignifiqué. Y es muy importante señalar que la Ascensión recae sobre mí. Significa que, aunque yo esté ascendiendo a un grado superior de conciencia, aún permanezco en la Tierra y realmente quiere decir que esa iluminación recae sobre mí. Para mí, la esencia es la transformación de lo físico a lo espiritual, la sublimación de la conciencia. Este disco trata de resolver muchas cuestiones y receta maneras de sobrevivir en tiempos de crisis. Algunas de las canciones son de negociación, otras son de enfado, otras son maliciosas, otras te repelen… Algunas canciones te ven escapar, otras las quieres ignorar, hay canciones sobre estar medicado [NdR: uno de los temas se llama ‘Ativan’, que es el nombre que tiene en EEUU el Lorazepam]. La Ascensión te sugiere que el mejor procedimiento de actuar es: libérate a ti mismo de todo eso. Olvídate de los problemas del mundo y céntrate sólo en los problemas que están a tu alcance; que todas las respuestas pueden estar en gran parte dentro de ti si eres capaz de ascender de todo el caos del mundo.
Uno de los temas, ‘Run Away with Me’, conecta con la idea del Apocalipsis que ya aparecía en ‘All Delighted People’ y ‘The Age of ADZ’. Pero, ahora, ¿usas esa idea del Apocalipsis como metáfora del mundo actual?
Sí… (pausa). Sí. Creo que todos tenemos una conciencia del Apocalipsis en estos momentos. Hay una crisis global, hay todos los cambios dramáticos en política, los excesos sociales… Ahora todo es tan provisional… Obviamente estoy respondiendo a eso.
«Lo grande de la vida es el amor. Es algo en lo que siempre puedes refugiarte en tiempos de crisis»
Ese escudo a los excesos está respondiendo a asuntos que son muy serios, de una manera constructiva… pero también un poco absurda. Aunque creemos que estamos siendo testigos del Apocalipsis, es que cada generación tiene su propia manifestación de la obsesión por el Apocalipsis. En la escatología, en la religión, en el cristianismo, el Apocalipsis significa el fin de los tiempos y el segundo advenimiento de Jesucristo. ¿Cuántas veces se ha anticipado esto, desde el punto de vista religioso, a lo largo de las diferentes épocas? Para los que vivieron la I Guerra Mundial, la II Guerra Mundial, todo eran señales del fin del mundo, por ejemplo. Cada generación tiene su propia “agenda del Apocalipsis”. Ahora hay amenazas como esta “era de los excesos”, excesos que destruyen todo. Destruyen los gobiernos, las instituciones, las sociedades, la tecnología, las corporaciones… Todas esas cosas que estaban creadas supuestamente para sostener las vidas de las personas, van a desaparecer. Hay una sensación de paranoia, de que nada va a aguantar y que nada ya es sagrado. (Pausa larga). Lo que siento que está ocurriendo es que estoy construyendo esa paranoia en la que estoy atrapado, enfrentándome a ella y… es difícil saber qué hacer. Honestamente, para mí, lo grande de la vida es el amor. Es algo en lo que siempre puedes refugiarte en tiempos de crisis.
El amor es uno de los grandes conceptos del álbum. Pero… ¿qué clase de amor? ¿El amor romántico, a Dios, a la humanidad? ¿O en cada canción hablas de algún tipo diferente de amor?
Creo que es sobre la multiplicidad del amor. El amor tiene muchas, muchas manifestaciones. En inglés no tienes una palabra para cada tipo de amor, pero hay descripciones que podemos usar como “el amor es paciencia”, “el amor es atento”, “el amor no está enredado con la maldad”, «el amor es perdón», «el amor es benevolencia», «el amor es sacrificio»… Creo que hay muchas manifestaciones del amor. Creo que el amor romántico te anima, te permite transformarte al abrazar las sensaciones físicas del romance; es muy simple, alegre y primitivo de alguna manera, pero puede generar buena energía. Y también digo que el amor es trabajo. El amor requiere esfuerzo. Es una inversión.
«Si realmente pretendemos que la democracia sea alcanzable para todo el mundo, no podemos seguir manteniendo la disparidad de ingresos»
Aparte del amor, hay mucha política, aunque de manera metafórica. En ‘America’, pareces dirigirte a un amante tóxico, pero también a Donald Trump. ¿Cómo has vivido su mandato? ¿Qué esperas para las elecciones de noviembre? [“Oh”, suspira Sufjan]. Porque el mundo se ve convulso en general; pero es que los EEUU lo parecen aún más. Al menos, esa es la visión que tenemos desde Europa…
Ya (risas). La verdad es que creo que esta es un buena encrucijada para América. Nos han enseñado que [nosotros] inventamos la democracia, que vivimos en una sociedad que es justa, caritativa, llena de posibilidades e innovaciones. Pero tenemos que darnos cuenta que cualquiera de nuestros privilegios y poderes están construidos sobre sistemas de opresión y manipulación. Hay una desigualdad económica increíble, muy extrema, aquí. Los ricos se hacen cada vez más ricos, los pobres más pobres. Este es el problema real con el que tenemos que lidiar. Si realmente pretendemos que la democracia sea alcanzable para todo el mundo, no podemos seguir manteniendo esta disparidad de ingresos; esta disparidad de libertades, esta disparidad de opciones. Este es el problema de verdad. Pero necesitamos… (pausa larga). Necesitamos empezar a desmontar nuestra mitología; reinvestigar todos los conceptos que nos han contado sobre la grandeza de América; parar un tipo de propaganda que es falsa.
Creo que los ideales americanos están construidos fundamentalmente sobre el conflicto. Para lo bueno y lo malo. Es un conflicto entre entre posibilidad y coste, entre sueños y desesperación; conflictos de clases y todos esos conflictos ideológicos, causados por la identidad. Es difícil de resumir, porque no tenemos una herencia cultural clara. [EEUU] es un crisol, con multiplicidad de gentes, culturas e ideologías. Pero creo que cuando te encuentras con una crisis de identidad como la que tienes en América, tratas de construirte una tú mismo. Y esa creo que es una de las grandes ventajas de vivir en EEUU. Puedes vivir el sueño americano, que [dice que] hay oportunidades por igual para cada americano y que tus aspiraciones se pueden alcanzar independientemente de dónde vengas… Pero también tienes la oportunidad de construir tu propia realidad. Pero, obviamente, las oportunidades están muy distantes unas de otras. Cada fortuna es una escena del crimen. ¡Tenemos que lidiar con las escenas del crimen!
¿Y te sientes optimista? Porque el disco no me lo parece. Más bien al contrario…
¡Sí! De hecho, ¡soy optimista! Ya sé que el disco parece pesimista, desesperado… pero no estoy en estado de desesperación. Y no creo que hubiera sido capaz de escribir este material si no tuviera el optimismo y la confianza suficientes para captar mejor el tema. Creo que hay esperanza. Debe haber esperanza. Tengo fe, mucha fe, en el mundo, en la sociedad, en la humanidad; fe en mí mismo, y creo que es de aquí de donde viene. La fuente última de mi optimismo, de la esperanza que tengo en la vida, soy yo mismo, viene de dentro de mí. Tenemos todo el derecho de luchar contra los problemas de una manera desesperada. Y tenemos todo el derecho de no sentirnos obligados a ofrecer ninguna respuesta. Quiero exponer varios argumentos en este disco, pero no quiero sacar ninguna conclusión. No creo que ese sea mi trabajo.
Quería preguntarte por ‘Video Game’. Leo que su mensaje es: “tu (incalculable) valor nunca debería estar basado en la (efímera) aprobación de los demás”. Es un tema donde criticas las redes sociales, la adicción a los “likes”. Pero la protagonista es Jalaiah Harmon, famosa por un vídeo viral de TikTok. ¿No es esto un poco contradictorio?
Sí… El problema que tuvimos con este asunto es que ella apareció con ese baile fantástico (que tomamos prestado), pero ella no había obtenido ningún crédito ni había ganado nada con él. Creo que cuando estuvimos haciendo la lluvia de ideas para el videoclip de esta canción, pensé que podíamos contar con ella y le dimos libertad total, para darle a ella una plataforma para enseñar su trabajo y que le pagaran por ello. ¡Necesita ganar dinero por su trabajo! (risas) Y darle una oportunidad para lucirse. Pero yo no pretendía mostrarla a mala idea. Quería otorgarle un valor, celebrar su trabajo (pausa). Ella no quiere ser “viral”. Realmente es una persona muy humilde.
¿Y tú usas las redes sociales? Tienes perfiles oficiales en Tumblr e Instagram. ¿Pero los usas en tu vida privada?
No, no tengo ninguna. El mánager del selló abrió el Tumblr hace como 10 años. No tenía ni web y el Tumblr fue como “la web de Sufjan Stevens”. Mi sello tiene un Instagram. Pero no tengo oficialmente. Ni leo (RRSS).
Volviendo a ‘Video Game’, la canción. Me gusta mucho. ¿Te has planteado alguna vez hacer un disco del estilo? De canciones de dance pop.
Me encantaría. ¡Creo que sería un buen reto! Música pensada específicamente para clubs quieres decir, ¿no? Oh, me encantaría (pausa). Soy un DJ raro. Se necesita cierto talento. Es un tipo de habilidad muy especializada. Pergeñar algo para hacer que la gente se mueva es bastante sublime.
Cambiando radicalmente de tema… Sobre la pandemia, ¿cómo la has vivido/la estás viviendo?
Me mudé de la ciudad de Nueva York el año pasado. Ahora estoy viviendo en el campo, en el estado de Nueva York, en las Montañas Catskill. He vivido en Nueva York durante 20 años. Este ha sido mi primer año en el campo. Durante la pandemia he tenido mucha suerte, me siento muy agradecido por haber sido capaz de estar aislado en la naturaleza. Me he cuidado mucho haciendo un montón de jardinería, senderismo, pasando mucho tiempo en la naturaleza… La verdad es que ha sido muy bueno para mi salud mental.
¿Y cómo crees que ha afectado o va a afectar a la industria musical? Bandas, sellos, músicos, tours. ¿Cómo ves la idea de dar conciertos ahora mismo?
Creo que puede ser un buen escenario para la industria, para instruirnos en cómo manejar nuestros asuntos de una manera más adecuada a nuestros propios recursos. Obviamente, el mercado es más pequeño, y va a quedar una escena famélica. La gente se va a tener que adaptar a eso. Puede ser algo bueno. Obviamente, va a ser una lucha enorme para las bandas pequeñas cuyos ingresos provienen enteramente de los conciertos, eso es realmente inasumible para muchos artistas, va a ser duro. Pero a los artistas más grandes, precisamente porque va a quedar una escena famélica, va a hacerles ser más creativos, contar con sus propios recursos a la hora de crear su trabajo. Para mí, en mi pequeño rincón de la industria… (pausa, duda). Mi carrera siempre ha sido paralela, financieramente a… No he dependido nunca de una gran estructura para ser creativo y sostenible. Intento contener gastos, no gastar más que lo que tengo y trato de contar solo con mis recursos. Incluso este disco no me ha supuesto coste porque lo he hecho todo yo, lo he tocado prácticamente todo, he sido el ingeniero, lo he mezclado… Hasta he hecho el diseño. Soy el propietario de mi sello… todas estas cosas me producen beneficios, ahora más que nunca. No necesito hacer giras, no necesito vender millones de discos para poder vivir, lo hago todo de la manera más sostenible. Pero pienso en esos artistas que viven rodeados de sellos, agencias, mánagers… La parte más grande de la industria, artistas cuyas carreras son más para otra gente que para ellos mismos. Entiendo que no todo esto trata ya de dinero, sino de desarrollar un sistema de negocio que sea sostenible a largo plazo.
Qué bonito cuando un artista que parecía el próximo «one-hit-wonder» de turno termina callando bocas. Ava Max arrasó el año pasado con un single ultra-popero llamado ‘Sweet but Psycho‘ que fusilaba sin vergüenza alguna los «ma ma mas» de Lady Gaga, pero el éxito de Ava no no se ha quedado ahí ni de lejos: ‘So Am I’, un refrito de ‘Sweet but Psycho’ dedicado a los marginados del mundo, alcanzará pronto los 400 millones de streamings en Spotify, y ‘Kings & Queens’ es una de las canciones más escuchadas actualmente en el top 50 global de la plataforma sueca. Además, el debut de Ava es número 1 en las «midweeks» británicas.
El secreto de Ava ha sido recuperar (prácticamente) antes que nadie el europop que triunfaba a principios de siglo y el electro-pop formulaico que dominaba las ondas circa 2010, 2011 y 2012, cuando Dr. Luke era uno de los productores más respetados del mundo y no un paria social. De hecho, un antiguo protegido de Lukas Gottwald, el canadiense Cirkut, es productor único de todas las pistas de un ‘Heaven & Hell’ en el que apenas otros nombres como RedOne y Shellback (sí, definitivamente estamos en 2010) aparecen de manera auxiliar. La decisión de que principalmente Cirkut se haya encargado de la música de ‘Heaven & Hell’ es un acierto absoluto, pues el disco no puede sonar más cohesionado a pesar de dividirse en dos partes (de manera innecesaria, por otro lado). De hecho, la producción de ‘Heaven & Hell’ se asegura que este disco no vaya a ser considerado simplemente un «placer culpable» por los fans de la música pop: sin ser particularmente original ni mucho menos visionaria, sí suena mucho más pulida de lo que escuchamos en los primeros trabajos de Lady Gaga, Katy Perry o Kesha. Un poco lo que ha pasado con las espectaculares producciones de Dr. Luke (ahora MADE IN CHINA) para Kim Petras, solo que en este caso las melodías no miran solo a Max Martin, sino también a Eurovisión.
Porque de buenas canciones, ‘Heaven & Hell’ va sobrado. Es verdad que, si Ava fuera española (ella es americana de ascendencia albanesa), muchas de sus letras serían difíciles de digerir, pues su D-R-A-M-A no puede sonar más impostado en muchos casos, como en el single ‘Kings & Queens’ («si todos los reyes tuvieran a las reinas en sus tronos, beberíamos champán y brindaríamos») o en el digno electro-pop de ‘Rumors’ («les oigo hablar en la profundidad de la noche, siempre estás ahí en la escena del crimen»). Desde que a Ava le dio por hacerse la psicópata en ‘Sweet but Pyscho’ quedó claro que su propuesta no prioriza la autenticidad, sino el entretenimiento, de ahí seguramente que Ava haya dado por buenas ideas como hacerse la margi en ‘So Am I’ o cosas como los gritos de ayuda de ‘OMG What’s Happening’, el enésimo intento de escribir un ‘I Swill Survive’; esas risas enlatadas de ‘Who’s Laughing Now’ que dan un poquito de vergüenza ajena, o esas cuerdas de ‘Torn’ que imitan las del ‘Gimme! Gimme! Gimme!’ pero que no son un sample directo de ABBA… aunque al principio lo pareciera.
Sin embargo, cualquier fan del pop apreciará el buen gusto (sí, en serio, podéis seguir leyendo) con el que ‘Heaven & Hell’ ha abordado algunas de sus influencias. ‘Naked’, probablemente la mejor canción de Ava Max hasta la fecha (y menudo vídeo más 90s le han hecho), hace uso de unos teclados muy new-wave para confirmar que Ava también suena estupendamente en contextos más serios, menos caricaturescos; en un estilo similar, la heroica ‘Born to the Night’ incorpora el sonido de unas campanas y parte de la melodía de ‘Major Tom (Coming Home)’ de Peter Schilling para terminar aflorando en una composición preciosa que no habría desentonado en ‘Living Proof’, aquel olvidado disco que Cher sacó después del fenómeno de ‘Believe’; y ‘Tattoo’ es un pepinazo de EDM-pop que provoca ganas de reivindicar el ‘Electra Heart‘ de Marina, el último de Hilary Duff… y el ‘Break Free’ de Ariana Grande. ‘Belladonna’, con un sonido más nocturno, próximo al último The Weeknd y por tanto a Chromatics, tan apto para potenciar su historia sobre una mujer adicta a los líos de una noche («en cuanto acabo, me levanto y me voy, juro que no lo hago a propósito», canta Max con toda la convicción posible) es el corte más elegante de todos.
‘Heaven & Hell’ no está exento de puntos flacos: a pesar de que su gusto por el europop lo hace diferenciarse de la radiofórmula, situándose en un lugar próximo a ‘Chromatica‘ de Lady Gaga y ‘Future Nostalgia‘ de Dua Lipa al menos en cuanto a referencias, producciones y melodías de ‘Heaven & Hell’ no logran transmitir una gran personalidad: más bien parecen cómodas en la imitación y, por ejemplo, ‘Who’s Laughing Now’ suena a una copia burda del reggae-pop de Ace of Base, y las guitarras a lo Destiny’s Child de ‘Call Me Tonight’ a duras penas esconden una composición floja. Además, el punto relamido, sentimental y «kitsch» de las composiciones más eurovisivas de ‘Heaven & Hell’ parece condenado a dividir, y quien esto escribe no se cuenta entre los mayores fans de este sonido. Sin embargo, pocos mas peros se le pueden poner a un disco de pop tan divertido, entretenido y liberado de prejuicios, que está hasta bien producido.
Clasificación: 7,9/10 Lo mejor: ‘Kings & Queens’, ‘Naked’, ‘Tattoo’, ‘Born to the Night’, ‘Sweet but Psycho’ Te gustará si te gusta: Lady Gaga, Marina, The Weeknd, la Cher de ‘Living Proof’, Aqua Youtube:vídeo de ‘Naked’
Syd Silvair ha sido la ganadora de la última edición del JNSP Song Contest, el divertido concurso que tiene lugar en nuestros foros, en el que cada usuario, de manera anónima, apuesta por una canción desconocida. La apuesta ganadora de esta edición espléndidamente organizada por Molinero ha resultado ser la del usuario Devilvioletrose, que nos ha descubierto a esta peculiar artista asentada en Nueva York, que este año ha debutado con un EP de 4 canciones.
Próxima a Lana del Rey en timbre, sus producciones junto a Dillon Pace y su guitarrista y colaborador de siempre Mark Loercher, tienden más hacia la música disco de finales de los 70. Cuenta que la música siempre ha estado en su casa desde que su padre la llevó a un concierto de Bruce Springsteen cuando tenía 6 años, decantándose finalmente por este género dada su condición «escapista». Muy especialmente en ‘Maraschino’, la canción ganadora de esta edición del «Contest». Es hoy nuestra «Canción del Día«.
Se da la circunstancia de que Syd Silvair se dedica a echar las cartas del tarot, pues ha crecido entre ellas y también sets de adivinar el futuro con hojas de té, entre otros inventos, y en este EP de cuatro canciones ha querido traspasar el significado de una carta del tarot a cada canción. Exactamente ‘The Moth’ tiene que ver con la carta de El Mago, ‘Obsidian’ con La Luna, ‘Maraschino’ con La Torre y ‘Heroine’ con La Templanza. Sin embargo, ha evitado ser demasiado literal, como ha contado en una entrevista con AT Wood Magazine: «primero desarrollé los temas líricos de las canciones, y luego las cartas correspondientes encajaron de forma muy natural. Comencé a incorporar los estados de ánimo de esas cartas en la producción y en los instrumentales, lo que permitió un enfoque más abstracto e intuitivo».
En concreto en ‘Maraschino’, la clave son lógicamente las cuerdas disco, pues elevan esta composición que nos invita: «¿podemos fingir durante un momento que el mundo no está acabando?», diciendo después: «Supongo que nos estamos hundiendo con este barco / me siento apocalíptica / así que dejo un rastro de pintalabios / comenzando por tu cuello».
Con ella, Syd Silvair quiere tratar de olvidar la problemática política que nos rodea: «a veces creo que debido a la agitación política y social con la que tenemos que lidiar, necesitamos que la música sea una fuente de alivio. Es interesante, pero no sorprendente, que la música disco parezca estar volviendo ahora, porque, tristemente, siento que necesitamos escapar de la realidad más que nunca. He intentado captar ese espíritu en todo el EP, pero sobre todo en ‘Maraschino’, donde la letra toca esos temas, y la música dibuja claramente aquellos tiempos». Os dejamos con el vídeo del tema, todo un gif en sí mismo durante 4 minutos.
El Teatro Real tuvo que suspender anoche su función de ‘Un ballo in maschera’ debido a las protestas del público, que contó hasta 15 butacas seguidas ocupadas en la zona de las localidades más baratas. Los asistentes empezaron a patear y dar palmas a modo de protesta, como informa El País, teniendo que suspenderse la función. La institución asegura que había un aforo del 51,5%, es decir, 905 localidades ocupadas. La Comunidad de Madrid permite hasta un 75% de aforo, pero se informó de que el Teatro Real nunca pasaría del 65%. El diario ha entrevistado a varios espectadores que denuncian la falta de asientos clausurados para poder mantener la distancia de seguridad.
El teatro ofreció devolver el dinero a quien lo deseara y llegó a anunciar que se representaría la función, pero ante el abucheo, simplemente no fue posible. Según el comunicado del teatro, “un reducidísimo grupo insistió en proseguir con sus protestas para boicotear la representación, por lo que la misma tuvo que suspenderse, cerca de las 21.10 horas”.
El Teatro Real ha informado de que abrirá una investigación “para averiguar esta lamentable incidencia y tomará las medidas necesarias para para que las sucesivas funciones se desarrollen con normalidad”.
No sé en platea, pero en butacas Premium, las más caras, estábamos pegados como piojos sin un solo sito libre, te dejo vídeo y para entonces ya nos habíamos ido muchos, por ejemplo las butacas vacías delante de quien graba eran la mía y la de mi acompañante https://t.co/JDrOB3VCw1pic.twitter.com/pvF6g1WkPm
La excelente ‘Succession’ se ha convertido en la gran ganadora de los últimos premios Emmy al hacerse con el premio a la mejor serie dramática, mejor guión de drama, además del premio a mejor actor para Jeremy Strong. ‘Schitt’s Creek’ ha dado la gran sorpresa en comedia, mientras ‘Watchmen’ ha sido la mejor miniserie. Zendaya ha hecho historia al hacerse con el premio a mejor actriz protagonista de drama por ‘Euphoria‘, siendo la más joven en conseguirlo. Entre los triunfadores también hay que hablar de Uzo Aduba por su papel en ‘Mrs America‘ y de Julia Garner por ‘Ozark’.
En la ceremonia marcada por la pandemia, H.E.R. ha hecho una versión de Prince, en recuerdo de aquellos que ya no están con nosotros. Os dejamos con la actuación oficial y con el listado de ganadores, vía Vertele.
Mejor serie dramática
Succession (HBO) – GANADORA
Better Call Saul (AMC)
The Crown (Netflix)
El cuento de la criada (Hulu)
Killing Eve (BBC America)
The Mandalorian (Disney +)
Ozark (Netflix)
Stranger Things (Netflix)
Mejor serie de comedia
Schitt’s Creek (Pop TV) – GANADORA
Curb Your Enthusiasm (HBO)
Muertos para mí (Netflix)
The Good Place (Netflix)
Insecure (HBO)
El método Kominsky (Netflix)
La maravillosa señora Maisel (Amazon Prime Video)
Lo que hacemos en las sombras (FX)
Mejor miniserie
Watchmen (HBO) – GANADORA
Little Fires Everywhere (Hulu)
Mrs America (FX)
Creedme (Netflix)
Unorthodox (Netflix)
Mejor actor protagonista de drama
Jeremy Strong (Succession) – GANADOR
Jason Bateman (Ozark)
Sterling K. Brown (This Is Us)
Steve Carell (The Morning Show)
Brian Cox (Succession)
Billy Porter (Pose)
Mejor actriz protagonista de drama
Zendaya (Euphoria) – GANADORA
Jennifer Aniston (The Morning Show)
Olivia Colman (The Crown)
Jodie Comer (Killing Eve)
Laura Linney (Ozark)
Sandra Oh (Killing Eve)
Mejor actor de reparto de drama
Billy Crudup (The Morning Show) – GANADOR
Nicholas Braun (Succession)
Kieran Culkin (Succession)
Mark Duplass (The Morning Show)
Giancarlo Esposito (Better Call Saul)
Matthew Macfadyen (Succession)
Bradley Whitford (El cuento de la criada)
Jeffrey Wrigh (Westworld)
Mejor actriz de reparto de drama
Julia Garner (Ozark) – GANADORA
Helena Bonham Carter (The Crown)
Laura Dern (Big Little Lies)
Thandie Newton (Westworld)
Fiona Shaw (Killing Eve)
Sarah Snook (Succession)
Meryl Streep (Big Little Lies)
Samira Wiley (El cuento de la criada)
Mejor actor protagonista de comedia
Eugene Levy (Schitt’s Creek) – GANADOR
Anthony Anderson (black-ish)
Don Cheadle (Black Monday)
Ted Danson (The Good Place)
Michael Douglas (El método Kominsky)
Ramy Youssef (Ramy)
Mejor actriz protagonista de comedia
Catherine O’Hara (Schitt’s Creek) – GANADORA
Christina Applegate (Muertos para mí)
Rachel Brosnahan (La maravillosa señora Maisel)
Linda Cardellini (Muertos para mí)
Issa Rae (Insecure)
Tracy Ellis Ross (black-ish)
Mejor actor de reparto de comedia
Daniel Levy (Schitt’s Creek) – GANADOR
Mahershala Ali (Ramy)
Alan Arkin (El método Kominsky)
Andre Braugher (Brooklyn Nine Nine)
Sterling K. Brown (La maravillosa señora Maisel)
William Jackson Harper (The Good Place)
Tony Shalhoub (La maravillosa señora Maisel)
Kenan Thompson (Saturday Night Live)
Mejor actriz de reparto de comedia
Annie Murphy (Schitt’s Creek) – GANADORA
Alex Borstein (La maravillosa señora Maisel)
D’Arcy Carden (The Good Place)
Betty Gilpin (GLOW)
Marin Hinkle (La maravillosa señora Maisel)
Kate McKinnon (Saturday Night Live)
Yvonne Orji (Insecure)
Cecily Strong (Saturday Night Live)
Mejor actor protagonista de miniserie o película para televisión
Mark Ruffalo (La innegable verdad) – GANADOR
Jeremy Irons (Watchmen)
Hugh Jackman (Bad Education)
Paul Mescal (Normal People)
Jeremy Pope (Hollywood)
Mejor actriz protagonista de miniserie o película para televisión
Regina King (Watchmen) – GANADORA
Cate Blanchett (Mrs America)
Shira Haas (Unorthodox)
Octavia Spencer (Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma)
Kerry Washington (Little Fires Everywhere)
Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión
Yahya Abdul-Mateen I (Watchmen) – GANADOR
Jovan Adepo (Watchmen)
Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend)
Louis Gossett Jr. (Watchmen)
Dylan McDermott (Hollywood)
Jim Parsons (Hollywood)
Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión
Uzo Aduba (Mrs America) – GANADORA
Toni Collette (Creedme)
Margo Martindale (Mrs America)
Jean Smart (Watchmen)
Holland Taylor (Hollywood)
Tracey Ullman (Mrs America)
Mejor dirección de drama
Andrij Parekh por Succession – GANADOR
Benjamin Caron por The Crown
Jessica Hobbs por The Crown
Lesli Linka Glatter por Homeland
Mimi Leder por The Morning Show
Alik Shakarov por Ozark
Ben Semanoff por Ozark
Mark Mylod por Succession
Mejor dirección de miniserie o película para televisión
Maria Schrader por Unorthodox – GANADORA
Lynn Shelton por Little Fires Everywhere
Lenny Abrahamson por Normal People
Nicole Kassell por Watchmen
Steph Green por Watchmen
Stephen Williams por Watchmen
Mejor dirección de comedia
Andrew Cividino y Dan Levy por Schitt’s Creek – GANADOR
Matt Shakman por The Great
Amy Sherman-Palladino por The Marvelous Mrs Maisel
Daniel Palladino por The Marvelous Mrs Maisel
Gail Mancuso por Modern Family
Ramy Youssef por Ramy
James Burrows por Will & Grace
Mejor guion de drama
Jesse Armstrong por Succession – GANADOR
Thomas Schnauz por Better Call Saul
Gordon Smith por Better Call Saul
Peter Morgan por The Crown
Chris Mundy por Ozark
John Shiban por Ozark
Miki Johnson por Ozark
Mejor guion de miniserie
Damon Lindelof y Cord Jefferson por Watchmen – GANADOR
Tanya Barfield por Mrs America
Sally Rooney y Alice Birch por Normal People
Susannah Grant, Michael Chabon y Ayelet Waldman por Creedme
Anna Winger por Unorthodox
Mejor guion de comedia
Daniel Levy por Schitt’s Creek – GANADOR
Michael Schur por The Good Place
Tony McNamara por The Great
David West Read por Schitt’s Creek
Sam Johnson y Chris Marcil por Lo que hacemos en las sombras
Paul Simms por Lo que hacemos en las sombras
Stefani Robinson por Lo que hacemos en las sombras
Yelle nunca superarán el impacto de ‘Je veux te voir’ y ‘À cause des garçons’. Todos lo sabemos. Pero su nuevo álbum puede ser el más completo de su carrera -en competencia con ‘Safari Disco Club‘- a pesar de que el dúo/trío francés no vuelva a conseguir un single tan noticioso, pues a lo que se crecen los sencillos hay que sumar, por ejemplo, la introspección de la final ‘Un million’.
‘L’Ère du Verseau‘ se presentaba con una suerte de balada y ‘Karaté’, pero a su edición apuntábamos ‘J’veux un chien’ como la mejor canción del álbum y el grupo no ha tardado en publicar un videoclip para ella. Es una producción influida tímidamente por el techno y el trance de las que se van construyendo poco a poco, con una divertida letra que se sustenta en un doble sentido: por un lado querer un compañero de apoyo («un perro») que nos respete pero también satisfaga los deseos más sucios. «¡No un perro!», de verdad, exclama la nota de prensa.
La misma insiste en que la canción es «profunda, oscura y erótica, pero lo suficientemente juguetona para que tu primo pequeño cante». Tu primo pequeño no debe hablar francés, eso sí, pues su letra va más allá, atreviéndose a ser sumisa y explícita («seré la perra de este hombre»), si bien poniéndose en su lugar («pero no una gilipollas»), al tiempo que dejando claras sus exigencias («quiero alguien que me haga mal, pero que lo haga bien»). En sintonía, el vídeo musical dirigido por Giant, en el que aparece Julie rodeada de sutiles elementos homoeróticos, optando de manera sugerente por el anonimato.