Mónica Naranjo ha acudido a La Resistencia para presentar la nueva parte de su nuevo EP, ‘Mes Excentricités’, como era de esperar sin lugar siquiera para mencionar el acierto que ha supuesto su nuevo single ‘¡Hoy no!’, una adaptación de ‘Never Trust a Stranger’ de Kim Wilde.
Como es habitual, la entrevista de Broncano va por otros derroteros, con el clásico juego del programa sobre cuánto desconoce el presentador y cómico a su invitada más allá de ‘Desátame’ y cuánto está fingiendo que desconoce. ¿De verdad no tiene ni idea de qué fue ‘La Isla de las Tentaciones‘? ¿De verdad desconoce el programa de sexo de Naranjo? Parece bastante despistado al respecto y la cantante parece bastante molesta, aunque también parece que se lo esté haciendo… pero sólo en parte. «Estás tan en tu mundo que no te enteras del trabajo de los demás» y «salgo un poco decepcionada, estar aquí sentada aguantando este rollo…» llega a espetar.
Los momentos clave de la entrevista se producen primero cuando a Broncano se le cae el vinilo de ‘Mes Excentricités’, propiciando que Mónica Naranjo piense en «romperle la cara». «Te agradecería que lo rompieras (pero) después de escucharlo», le dice. Y en segundo lugar, se realiza un karaoke y coreografía junto a Jorge Ponce de ‘Dirty Dancing’. Mónica, horrorizada, llega a preguntarles: «¿estáis sordos? Habéis cantado como almejas. ¿Pretendes que juzgue una actuación de mierda?». SPOILER: al final, hay reconciliación.
En promoción de ‘TRANSLATION’ de Black Eyed Peas, Billboard ha organizado una charla con algunos de sus colaboradores en la que aparecen hablando Maluma y J Balvin, entre otros. El site americano ha publicado un resumen de la misma en el que por ejemplo atendemos a Becky G diciendo que el disco la representa porque se siente «orgullosa al 100% de ser de Los Ángeles y orgullosa al 100% de ser latina».
Sin embargo, otro momento de la entrevista ha sido rescatado en las redes sociales, llevando a J Balvin a ser «trending topic» no precisamente para bien, con decenas de miles de tuits en contra. En un momento dado preguntan a Will.i.am con quién tuvo que ser más flexible en el estudio respecto a los colaboradores del disco, si con Maluma o con J Balvin y él escoge a Shakira. A J Balvin le da un ataque de risa un tanto fuera de tono, y entonces Will.i.am explica que se refería a que «aprendió mucho de ella».
J Balvin continúa con su broma cuando Will.i.am explica cómo Shakira trabaja por puntos, indicando lo que no le gusta de cada cosa. J Balvin, que reconoce que nunca ha trabajado con ella, sugiere que la autora de ‘Loba’ es de volver a retomar puntos ya tratados sin que ni siquiera quede muy claro si se refiere a que es un poco pesada, simplemente perfeccionista, o se trata de una broma sin más hecha -eso sí- desde cierto desconocimiento. Hay que recordar que ambos aparecieron juntos en la Super Bowl de este año, si bien J Balvin actuaba en la parte de Jennifer Lopez.
Los seguidores de Shakira no parece que vayan a perdonar estos comentarios, elogiando en cambio el cable que Maluma parece tirarle a su compañera en aquella obra maestra llamada ‘Chantaje’. No obstante, esta cultura de la cancelación, estos «15 minutos de infamia», parecen estar en horas bajas en las últimas semanas: Bad Bunny y Anuel AA fueron «cancelados» por una letra en la que parecían mofarse -o simplemente hacer una broma- sobre Lady Gaga y Bradley Cooper, y dicha canción ha arrasado y sido número 1 en España.
Peor aún, 6ix9ine, cancelado por muchos por sus antecedentes penales, ha sido número 1 directo en Estados Unidos con su tema ‘TROLLZ’ junto a Nicki Minaj. Con este panorama, cuesta creer que este vídeo inofensivo pueda tener algún tipo de consecuencia para el autor de ‘Vibras‘.
J. Balvin is so annoying for shading Shakira. What do you gain with shading a woman? She did the Super Bowl Halftime show that you were featured in AND the World Cup song so fuck off #JBalvinIsOverPartypic.twitter.com/nuiqbyoKng
‘Corazón roto y brillante‘ de Chucho es, con todo mérito, Disco de la Semana en nuestra web. En él, Fernando Alfaro (alma mater de Surfin’ Bichos, con más de 40 años de carrera musical a su espalda) trata de expiar el dolor de una ruptura sentimental a través de lo que mejor sabe hacer: escribir y cantar canciones. En este caso, con la ayuda de dos de sus más veteranos colegas, Juan Carlos Rodríguez y Javier Fernández. Y, además en esta ocasión, un libro: ‘Pere y María‘ es un relato complementario que ha editado la web musical Muzikalia, que se ha lanzado a esa aventura en su 20º aniversario. Ambos funcionan por separado, y de hecho, el enfoque de ambos es diferente. El disco es más vital y enérgico; el libro, más oscuro y hasta fantasmagórico. Aunque ambos cuentan con un hálito de esperanza que, dice él, le representa mucho en lo personal. Sobre esto hablábamos días atrás con Alfaro, aún retirado en una casa de campo que tiene su familia en un pueblo de la provincia de Albacete, donde ha pasado los últimos cinco meses solo. Quizá por eso –y porque le apasiona lo que hace, claro– no escatimó en detalles y reflexiones durante nuestra larga charla. Tanto que hemos creído oportuno dividirla en dos partes: una primera, esta, centrada sobre todo en el aspecto narrativo. Y otra, a publicar en las próximos días, que se centra más en el aspecto musical.
Lo primero, ¿qué tal estás?
Aquí, en mi exilio en… el campo, como decían antes los señoritos. Esa especie de eufemismo que usaban para decir que se iban a sus propiedades, a sus casoplones. Esto es un casoplón, pero porque somos mogollón de hermanos. Era de un tamaño mediano, pero fue creciendo a medida que iba creciendo la familia. Es flipante porque tiene como excrecencias. (Risas) Es totalmente irregular, es como un laberinto, con huecos para que haya fantasmas. Está guay.
¿Estás en Albacete?
Sí, es que me fui de Barcelona. Rompí con mi pareja en diciembre y necesitaba soledad. También porque tenía un par de libros encargados. Uno porque me habían pagado la mitad y tenía una obligación total, y el otro es un libro muy corto. Tirando a largo para ser relato, pero no llega ni a nouvelle. Nivola, creo que le decía Unamuno. Y si quieres hablamos de él, porque tiene mucho, bueno, todo, que ver con el disco.
¿Te refieres a ‘Pere y María’, que lo ha ido publicando por partes Muzikalia?
Exacto. Lo hicimos por entregas, que tenía su punto, pero queda mejor de corrido. Son capítulos, cada uno relacionado con una de las canciones. De hecho, salen de las canciones. Bueno, fue un poco a la vez. Tenía la idea del relato previamente, la historia de Pere y María, que son los que generan todo el cataclismo. Pero a medida que iba componiendo las canciones iba componiendo mentalmente lo que sería el relato. Y yo las canciones las iba componiendo como lo hago siempre, a salto de mata, elucubrando. Yo siempre empleo una imagen (para hablar de mi método de composición) que es «dar palos de ciego». Encontrar una sensación y empezar a tirar del hilico, sin saber qué te vas a encontrar. No planifico mucho ni musicalmente ni a nivel letras. Por eso hago canciones, me parece más interesante porque descubro cosas. Así que el relato lo terminé fijando en papel una vez hecho el disco, y una vez estaba la secuencia importante. Ese orden determinó la estructura y el orden del relato, cosa que fue bastante reto porque me tenía que ceñir a esa sucesión de acontecimientos dictada por las canciones. Tuvimos en cuenta el aspecto textual y argumental de la letra, pero sobre todo el aspecto musical, como suele hacerse al hacer un disco.
«Las canciones no hablan de mi vida. Es más bien una aproximación no racional»
Desde luego, es toda una curiosidad en tu carrera. Y mira que hay curiosidades, como ‘Los diarios del petróleo’. ¿En qué momento se te ocurre enlazar disco y libro?
‘Los diarios del petróleo’, es cierto, se puede decir que es el otro disco conceptual que hay en mi carrera, motivado también por las circunstancias vitales. Por las razones que fueran, tenía la necesidad de recapitular vitalmente, de echar la vista atrás. Yo creo que te pasa a los treinta y tantos o cuarenta años. (Risas) Empecé a recordar muchas cosas de mi vida, aunque las canciones no hablan de mi vida. Es más bien una aproximación no racional. Y en el caso de ‘Corazón roto y brillante’ es parecido, porque tampoco se cuenta una historia, real o no, de manera preconcebida. Hay alguna canción más narrativa, como ‘Hoammm’, que habla de Pere y María aunque es también una puta locura. Obviamente, está basado en la vida real de una forma u otra, como todo lo que se hace, creo yo. Está emparentado con vivencias reales que te han pasado, pero el porcentaje de ficción o realidad en cada canción es totalmente variable y depende de muchas cosas.
En el caso de este disco como concepto, hay un elemento inicial de realidad evidente (se refiere a la canción titular, que abre el disco) y de ahí surge la idea del relato y sus personajes: esa especie de pugna entre el resentimiento por la ruptura, y la sublimación del recuerdo de un amor… turbio, por supuesto, como todos. Y luego la sensación que quería trasladar, y que era la que tenía yo también, era que, a pesar de ese dolor que Pere tiene por la ruptura, hay una especie de elemento involuntario de esperanza, casi luminoso. Uno tiende a pensar que un disco de ruptura es de canciones amargas, tristes. Y el tono del disco es totalmente distinto a eso. Yo a veces digo de mí mismo que sufro, o disfruto, de una especie de optimismo antropológico, como un instinto de supervivencia, un optimismo racional, valga el oxímoron. (Ríe) Sé que me estoy enrollando mucho, pero estoy un poco pensando en voz alta.
No, no, tú dale…
(Risas) Tenía un poco la imagen, muy difusa, de un accidente. Cuando tienes una ruptura de una relación muy consolidada o que la llevas muy dentro, es como si te ocurriera un accidente repentino. Sobre todo si esa ruptura es más o menos sorpresiva. Entonces yo pensaba en un accidente en el que el sol está brillando e incide en la escena, y crea una imagen que, en cierto modo, es bonita. De hecho, esa misma imagen ya la tenía yo en ‘La luz en tus entrañas’, por eso ese título. De hecho mi primera idea para la portada de aquel primer disco con Surfin’ Bichos era justo esa, el sol luciendo sobre los restos de un accidente. Bastante gore, la verdad. (Ríe) Y es un poco la idea de la portada de este disco, aunque con una perspectiva más fina. Porque los años te van afinando a base de hostias. (Ríe) No sé si la has visto.
Es literal, ¿no? Como un corazón quebrado con el sol detrás.
En realidad es el icono internacional de los desfibriladores, un corazón con un rayo dentro. En este caso, le mandé yo la foto a la diseñadora de uno que encontré en una estación de metro de Madrid, que tenía la parte superior del rayo rota, el corazón no se cerraba por arriba. De modo que era un híbrido entre ese rayo y el corazón partido de los emojis, y quedaba guay. (Risas) Lo bueno de esta imagen, como la de la portada de ‘Una semana en el motor de un autobús’ de Los Planetas o el nombre del grupo Meteosat, es que tienes publicidad gratis por doquier. (Risas) En nuestro caso, tenemos publicidad en muchas estaciones de metro y aeropuertos.
«Uno tiende a pensar que un disco de ruptura es de canciones amargas, tristes. Y el tono del disco es totalmente distinto a eso»
Siempre has sido muy amigo de incluir referencias a canciones tuyas de otras épocas, generalmente en tus canciones, pero en este caso también en el relato. Disfrutas mucho de este juego, ¿verdad?
Hay también referencias a obras ajenas, pero sí, sí, me gusta el rollo autorreferencial. Es como abrir puertas o pasadizos entre canciones, que lo que hace es expandir, darles más aire. Incluso a mí mismo me ayuda a expandir el sentido de una letra o un relato. Puede sugerir que vives en tu propio mundo o algo así, pero en el fondo es lo contrario, abres las posibilidades semánticas, aunque suene muy pedante. Lo abres todavía más a que cada uno lo interprete como quiera, porque es así como funciona la música: una vez grabas una canción, deja de ser tuya. Y los sentidos que otros les encuentran son tan válidos como los que uno le ha querido dar o ha creído dar. Es muy curioso, porque muchas veces hasta tú mismo no sabías que querías decir algo que no pretendías expresar conscientemente. Y con el tiempo lo ves, o a veces alguien te lo dice. Es muy especial, y tiene que ver con lo que decía antes: hacer canciones no es un proceso racional. Es elucubrar, y ahí juegan muchos fantasmas.
Antes hablabas de que mandaron las canciones sobre el relato, pero mi primera impresión escuchando el disco cambió algo después de leer ‘Pere y María’. ¿Temes que se pierda esto al ser dos piezas independientes, sobre todo con el nuevo hábito de escuchar música en streaming?
No, me parece bien. Y me voy a explicar, no estoy vacilando. Mi adolescencia fue en la época del punk, y en aquella época se odiaba a muerte todo lo progresivo, hippies y tal, incluyendo los discos conceptuales. Con lo cual, siempre les he tenido cierta aversión, por decirlo claro. (Ríe) Pero con el tiempo eso lo pierdes, te das cuenta que en realidad son prejuicios. Aun así, tanto en ‘Los diarios del petróleo’, que antes mencionábamos, como en este disco, he intentado por todos los medios (que tengan) un rollo mucho más pop. Que funcionen de forma independiente unas de otras, sin perder sentido. Que se puedan extraer del disco, escucharlas separadamente y que tengan sentido en sí mismas. Y creo que se ha demostrado con las canciones que hemos ido adelantando, obligados por las circunstancias sanitarias. Bueno, cinco, contando lo que llaman ahora key-track, que es el single que acompaña la salida del álbum y que es ‘Sombra lunar’. Y que tendrá un lyric-video (otra palabreja). El hecho de que hayan funcionado tan bien de forma autónoma es porque es música pop.
«Si las canciones tienen verdad, me da igual que se comprenda toda la historia o no»
Es algo que no pasaba en los discos conceptuales, que eran capítulos de una movida. En el libro son capítulos de un relato correlativo, pero en el disco prefiero que sea así. En realidad, lo que la historia subyacente está dando al disco y las canciones es verdad. Y si las canciones tienen verdad, me da igual que se comprenda toda la historia o no. A mí me pasaba de siempre con la música anglosajona: mi nivel de inglés no me daba para entender todo solo escuchándolas, y eso no hacía que me llegara menos. Hay niveles de comprensión y, aplicándolo a ‘Corazón roto y brillante’, no creo necesario que se comprenda de dónde viene todo ni cuál es toda la historia. Enlazando con lo que decía antes, a cada uno le puede decir algo diferente cada canción. Y además se trata de eso. Dado que aquí hay una historia subyacente, el que quiera ir más allá lo puede averiguar, puede leer el libro si quiere.
Sobre lo que decías del streaming: antes la gente se compraba el disco, o nos comprábamos el disco, y venían las letras normalmente, una estética particular… Y hay una cosa importante que no se comenta y no puedo entender: por qué en las plataformas digitales no se incluyen los créditos de las canciones. Si no se quieren incluir las letras, lo puedo entender, pero que no estén los créditos, me parece de mal estilo. Apareces tú, el grupo, el productor… Pero toda la gente que ha currado ahí, ¡desaparece! Me parece una injusticia brutal, creo que debería ser obligatorio.
Me suena que en Tidal sí aparecen los créditos detallados.
¿Sí? Pues me voy a hacer de Tidal… (Ríe) Pero no debería ser prerrogativa de las plataformas, debería ser obligatorio. Tenemos mil obligaciones en la puta vida, mil normas… Pues una que diga eso. ¡Si no ocupa nada! Y luego que mire el que quiera. Que cada uno llegue a la comprensión del disco que quiera llegar.
«La propia estructura de una obra artística está condicionada por las circunstancias económicas»
Entiendo entonces que se publican por separado disco y libro. ¿Nunca fue una opción hacer un disco-libro, que a veces se hace?
Particularmente me daba un poco de pereza hacer eso, pero estaba abierto a opciones. Y de hecho, siéndote sincero, una de las razones por las que retrasé la escritura del relato fue esta, que según el formato que fuera a tener la extensión o la propia estructura sería diferente. Una de las opciones era hacer un relato con doce capítulos relacionados, de manera más o menos clara, con cada canción del disco. Y el hecho de decidir hacerlo por entregas, al estilo de las novelas del siglo XIX, de forma más modesta, hizo que me decantara del todo por esa estructura. Que, por cierto, fue una idea de Ernesto González, que nos dejó hace unas semanas y al que yo echo muchísimo de menos. A donde quería llegar es que muchas veces la propia estructura de una obra artística está condicionada porque formamos parte de… ¡del capitalismo! (Ríe) Siempre ha sido así, desde Cervantes: ‘El Quijote’ tiene la forma que tiene por las circunstancias económicas. Y esto, en el caso de la música pop, es muy evidente la influencia del mercado. Y muchas veces no para mal.
¿Y quién publica el libro?
Lo edita Muzikalia, que ahora ha comenzado a publicar libros. Las expectativas de editarlo con Intromúsica eran diferentes, porque no editan libros. Y cuando nos hicieron la propuesta nos pareció guay, porque tiene entidad propia. El relato lo puede leer alguien que no me conozca a mí de nada, ni mi trayectoria musical, ni conozca a Chucho, ni escuche este disco ni lo vaya a escuchar. Que sin necesidad de contexto, fuera disfrutable, del mismo modo que te decía antes de cada canción. En este caso, además, las letras irán recopiladas al final, al revés que en las entregas que ha publicado Muzikalia, que estaban justo al final de cada capítulo junto con cada ilustración que ha hecho Erika Seven, que es de su equipo.
«Tendemos a amplificar las posibilidades de que lo que se cuente en la ficción tenga una base real»
En cada una de esas entregas se aclara que es una ficción. Entiendo que porque, aunque puede que, como dices, lo lea alguien que no te conozca de nada, también es muy probable que lo lea gente que sí, y que puede hacer conexiones con la realidad, tu realidad.
Sí. Es una cuestión de pudor, y sobre esto habría mucho que hablar: la cantidad de tímidos que nos dedicamos a subirnos a un escenario, en plan catarsis extraña. Pero dejando aparte esto… (Hace una pausa larga) En el caso del libro hay un epílogo, que va entre el bloque del relato y las letras de las canciones, donde explico todo lo que hemos estado hablando sobre las canciones y vuelvo a incidir en esto, que suena muy de película: «Los personajes y hechos retratados en este relato son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas verdaderas, vivas o muertas, o con hechos reales es pura coincidencia». Es una precisión que quise hacer porque mucha gente tiende, o tendemos, a dotar de realidad cuestiones que se plantean en la ficción. Esto viene determinado por lo que comentábamos al principio: que hay muchas veces que la realidad, que no la verdad (aunque a veces también), alimenta la ficción. Pero como hay un gran porcentaje de cosas que no son verdad, que no ocurrieron así, me pareció importante hacer la precisión. No todo lo que cuento es verdad, ni muchísimo menos. Y hay cosas que no cuento, también. Pero tendemos a pensar que hay demasiada realidad en la ficción, a amplificar las posibilidades de que lo que se cuente en la ficción tenga una base real. De ahí el triunfo de las historias verídicas, el «basado en hechos reales»… ¡o los reality shows!
Jónsi nos da al fin los detalles de su nuevo disco en solitario, del que ya habíamos conocido un sencillo, ‘Exhale’, y que sucede al que fue su primer álbum solo hace 10 años, cuando editaba ‘Go’.
‘Shiver’ se publicará el próximo 2 de octubre de mano de Krunk e incluirá dos colaboraciones muy apetecibles para melómanos. También son muy dispares: de un lado Robyn, una de las reinas del electropop de los últimos años, aunque en ‘Honey’ evolucionara hacia territorios más complejos; y de otro Liz Fraser. La que fuera vocalista de Cocteau Twins y también muy conocida por sus colaboraciones con Massive Attack no es que se prodigue mucho, por lo que ardemos en deseos de escucharla en un tema que además recibe un nombre tan potente como ‘Cannibal’.
Por otro lado, hoy se estrena un tema llamado ‘Swill’, el segundo single, que se mueve entre lo claustrofóbico y el sonido PC Music (como el single anterior, está coproducido por AG Cook, muy conocido por aquí por sus trabajos con Charli XCX y Caroline Polachek) al tiempo que conocemos su videoclip dirigido por Barnaby Roper. En su momento más desagradable, recuerda al de ‘Numb’ de U2. Os dejamos con el tracklist del álbum:
01 Exhale
02 Shiver
03 Cannibal [Ft. Liz Fraser]
04 Wildeye
05 Sumarið Sem Aldrei Kom
06 Kórall
07 Salt Licorice [Ft. Robyn]
08 Hold
09 Swill
10 Grenade
11 Beautiful Boy
Entre el aluvión de conciertos que se está anunciando hoy para intentar salvar la temporada de verano, sobre todo con conciertos nacionales, destaca un acto que se ha presentado esta mañana en Madrid, y al que ha acudido Begoña Villacís, vicealcaldesa de la ciudad.
Se trata de lo que se conoce como «Abre Madrid», un ciclo que abrirá sus puertas desde el 7 de julio hasta el 6 de septiembre de lunes a domingo con una oferta que incluirá conciertos, entre otras muchas actividades. El espacio de IFEMA albergará dos escenarios, cada uno con aforo de 800 personas cumpliendo con la distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias. Entre los artistas que han sido ya confirmados están Carlos Sadness (que esta semana ha sacado su nuevo disco), Manel, Micah P Hinson, Omar Montes, Sidonie, Mastodonte y muchos otros que podéis consultar en la página web oficial.
Según la nota de prensa, el escenario 1 ofrecerá una amplia programación para todos los públicos, conciertos, monologuistas, espectáculos familiares, charlas, etcétera. Por otro lado, el escenario 2 estará dedicado al cine al aire libre, donde se podrán disfrutar de Sing-Alongs. Esto último será durante la proyección de ‘Rocky Horror Picture Show’, ‘La llamada’ o ‘Bohemian Rhapsody’. También se proyectará ‘Grease’ y ‘Dirty Dancing’, entre otras.
Black Eyed Peas han conseguido lo que nadie esperaba: arrasar como trío, sin Fergie, más de una década después de su «peak» comercial, y además haciendo música de inspiración latina, cuando ellos vienen del hip-hop, aunque su música siempre ha sido tan ecléctica como su propia formación (Will.I.Am. es afroamericano, Taboo mexicano, y apl.de.ap, filipino: ¡qué infravalorada está ‘Bebot‘!).
‘RITMO (Bad Boys for Life)‘, el single que ha devuelto a Black Eyed Peas a lo más alto de las listas de éxitos gracias a J Balvin y a su sample descarado de ‘Rhythm of the Nation’ de Corona, ha sido un éxito global al que te terminas rindiendo por mal que te pese. El tema, que menciona a Rosalía solo para que después suene en el disco un corte de vaga inspiración flamenca (‘GET LOOSE NOW’), funciona en las discotecas y no da tanta vergüenza ajena como ‘The Time (Dirty Bit)’, pero tampoco va a convencer a los «haters» de Black Eyed Peas de que estos molan. Es la típica canción-pastiche del grupo pero aplicada a la moda del momento, lo cual es básicamente lo que ofrece este ‘TRANSLATION’ dedicado a la música latina y en el que Black Eyed Peas vuelven a hacer lo de siempre, esto es, alternar un puñado de hits con temas más o menos interesantes y otros de relleno.
Aunque en 2020 seguimos sin superar expresiones en «spanglish» tan holgazanas como «esa latina está rica», «I need a bien bonita, elegante señorita» (la terrible ‘GIRL LIKE ME‘ con Shakira) o «no quiero no problemo» (‘VIDA LOCA’ con Nicky Jam y Tyga), ‘TRANSLATION’ es un disco entretenido pese a sus cuestionables decisiones artísticas (la producción, algunas melodías vocales o instrumentales). El sample desfigurado de otro conocido hit de los 90 en ‘FEEL THE BEAT’ con Maluma es terrorífico en el peor de los sentidos, pero el grupo ha vuelto a dar en la diana con ‘MAMACITA‘, su pepinazo de reggaetón con Ozuna inspirado en ‘La Isla Bonita’ de Madonna, y la martilleante ‘NO MAÑANA’ engancha gracias a su componente adictivo y extraña estructura. Eso sí, muy pronto el álbum pierde fuelle y si ‘TODO BUENO’ con Piso 21 no pasa de ser una copia descafeinada de ‘X’ de J Balvin y Nicky Jam, ‘DURO HARD’ con Becky G desaprovecha su punto electro y la balada final ‘NEWS TODAY’ su bonita melodía, completamente arruinada por la producción.
Calificación: 5,2/10 Lo mejor: ‘RITMO (Bad Boys for Life)’, ‘MAMACITA’, ‘NO MAÑANA’ Te gustará si te gusta: J Balvin, Bad Bunny, Karol G, Ozuna Youtube:vídeo de ‘MAMACITA’
WARM UP Estrella de Levante 2020, que había anunciado su aplazamiento desde mayo, cuando se celebra en Murcia habitualmente, hasta principios de octubre, ha tenido que ser finalmente pospuesto hasta el año que viene, sumándose a la larga lista de festivales que han pasado a 2021, como Primavera Sound, este último agotando sus entradas.
Su comunicado indica: «debido a las circunstancias, el pasado mes de marzo tuvimos que anunciar el aplazamiento del festival a los días 2 y 3 de octubre. Una decisión que nos ha mantenido con ilusión y con la determinación de llevarlo adelante. A fecha de hoy, sentimos comunicar que la celebración del festival en el recinto de La Fica no va a poder realizarse con normalidad, por lo que nos vemos obligados a trasladar el festival al próximo año». Las nuevas fechas vuelven a ser más o menos las habituales: los días 30 de abril y 1 de mayo de 2021.
La nota indica: «Queremos animaros una vez más a dar vuestro apoyo al sector y a conservar vuestras entradas para la edición 2021, ya que pasarán a ser válidas para el próximo año de manera automática. Aun así, si preferís devolver vuestro ticket, podéis hacerlo ya rellenando el formulario alojado en nuestra web, warmupfestival.es, que estará disponible durante los próximos 15 días. Si comprasteis vuestra entrada para OPEN Warm Up, estos tickets pasarán a ser devueltos por Eventbrite de forma automática, ya que en la próxima edición no habrá jornada de bienvenida».
El cartel de 2020 incluía nombres como Hot Chip, Kraftwerk, Fangoria, Miles Kane y Johnny Marr. De momento se desconoce qué artistas llegarán a la edición de 2021.
Hace un par de meses que os presentamos ‘Kyoto’, el destacable single de lo nuevo de la cantautora Phoebe Bridgers. Con motivo de la publicación de su disco ‘Punisher’ esta semana, lo recuperamos como «canción del día» aprovechando que desde su edición no ha dejado de crecer, resultando la mejor canción del álbum, en definitiva. ‘Punisher’, el segundo de la autora de ‘Stranger in the Alps’, también conocida por su trabajo en boygenius y junto a Conor Oberst en un disco colaborativo, está logrando críticas excelentes. Tanto el NME como la revista Q le han dado las 5 estrellas.
‘Kyoto’ es la composición que mejor resiste el hype de un álbum que se había presentado con la balada ‘Garden Song’ y que lo mismo recuerda a los Coldplay producidos por Jon Hopkins (‘Punisher’) que se entrega a las sonoridades country (‘Graceland Too’) y finalmente a la catarsis tipo Sufjan Stevens (‘I Know the End’). Entre cajas de ritmo y la incursión de instrumentos de viento a cargo de Nathaniel Walcott de Bright Eyes, ‘Kyoto’ es la canción que mejor equilibra la amalgama de estilos, con un estribillo que amenaza: «voy a matarte / si tú no lo haces antes».
La canción habla desde la primera línea y de manera muy explícita sobre su primer viaje a Japón, pasando al «síndrome del impostor» que sintió al ver a la gente querer escuchar su música. «Quería ver el mundo y atravesé todo el océano, y ahora he cambiado de idea», dice la letra, explicando después en declaraciones recogidas por Genius: «Sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Siento una disociación cuando pasan cosas malas, pero también cuando pasan las buenas». La canción, que primero era una balada, se convirtió en un pequeño número de rock en el que también retrata la relación con su padre y su hermano pequeño.
Al vídeo que ya os presentamos en el que, por obra y gracia de la covid-19, ha de simular que vuela y acariciar los árboles en lugar de hacerlo de hecho, hay que sumar una actuación en vivo realizada desde su bañera para la televisión americana.
Entre las iniciativas de música en directo para este verano, está la de Crew Nation, un ciclo que se celebrará en La Riviera de Madrid, con gente como Triángulo de Amor Bizarro (presentando su discazo homónimo), Xoel López, Izal o Fuel Fandango y otros artistas nacionales que no tendrían las restricciones para viajar por nuestro país de los artistas internacionales. Las entradas para cada uno de estos conciertos salen a la venta hoy miércoles 24 de junio a las 10 a.m. en ticketmaster.es.
Según la nota de prensa, «las entradas que se ponen a la venta están basadas en un aforo sentado en sillas ubicadas por sectores. El tipo de entrada (silla o de pie) puede variar en función a la normativa que se deba aplicar en la fecha de cada uno de los conciertos. Lo que no variará en ningún caso es el sector para el que se hayan adquirido las entradas». Además, «todos los conciertos del ciclo contarán con una Fila 0 solidaria ofreciendo la posibilidad a aquellos fans que no puedan asistir al concierto de colaborar con la iniciativa. Esta Fila 0 estará disponible durante el proceso de compra de las entradas de cada concierto. Los ingresos netos serán destinados a los artistas para que sean distribuidos entre sus técnicos, personal de gira, músicos y colaboradores de la manera que cada artista determine y 1€ de cada entrada será donado a Crew Nation, un fondo de ayuda global para los equipos de los artistas que trabajan en el directo».
Cada uno de los conciertos contará con las últimas medidas de seguridad específicas comunicadas por las autoridades competentes y todos los asistentes serán informados de ellas para su cumplimiento. Así queda el calendario:
15 de julio – Guitarricadelafuente
16 de julio – Triángulo de Amor Bizarro
18 de julio – 84
22 de julio – ISEO
23 de julio – Tu Otra Bonita
24 de julio – Pol Granch
25 de julio – Rayden
26 de julio – Izaro
28 de julio – El Kanka
29 de julio – Mr. Kilombo
31 de julio – Xoel López
13 de agosto – Noches de bandas Hook por la Crew: IZAL, Miss Caffeina y Varry Brava
16 y 23 de agosto – Rock en Familia
28 de agosto – OBÚS
2 de septiembre – Tomasito
3 de septiembre – Sex Musuem
4 de septiembre – Muchachito
5 de septiembre – Bely Basarte
10 de septiembre – Celtas Cortos
11 y 12 de septiembre – Fuel Fandango
13 de septiembre – Sticky M.A.
14 de septiembre – María Peláe
Debido al coronavirus, el Festival Jardines Pedralbes se reinventa como FES PEDRALBES este verano, con actuaciones como Van Morrison, que ofrecerá un doble concierto, Varry Brava, Guitarricadelafuente, Marlango, Miss Caffeina y Ana Guerra, entre muchos otros. Hace unas semanas se confirmaba que el Festival Pedralbes 2020 original pasaba a 2021 con casi todos los artistas confirmados para 2021 con alguna excepción como Dido. Bajo estas líneas podéis encontrar cómo quedan ambos calendarios, el de este año y el del que viene.
Según la nota de prensa, los conciertos de Fes Pedralbes 2020 se realizarán en «los jardines de 8 hectáreas», un «entorno idílico donde el público podrá disfrutar de diferentes ambientes, sin aglomeraciones, y con un vínculo directo con la naturaleza sin salir de Barcelona». Los conciertos tendrán lugar en dos escenarios dentro de los jardines, uno en la zona Village y el otro frente el Palau Reial. Se fomentará también la escena local, favoreciendo «la reactivación de la escena musical y todos los agentes implicados: técnicos, managers, tour managers, agencias, promotoras, etc» y se han buscado «sinergias con salas de la ciudad, constituyendo así una plataforma para el sector cultural y para Barcelona». Los horarios serán de 20h a 1h, de miércoles a domingo. La mayoría de los conciertos, con algunas excepciones, empezarán a las 22h, y los del Village, que se presentarán próximamente, a las 20.30h. Habrá dos tipos de entradas, las del concierto del auditorio, que incluye toda la experiencia Pedralbes, y las de únicamente Village, sin acceso en el escenario principal. Las entradas saldrán a la venta el jueves 25 de junio a las 12h. en la web del Festival.
FES PEDRALBES 2020:
jueves, 9 de julio de 2020 Pablo López
viernes, 10 de julio de 2020 La vida por delante (Loquillo – Gabriel Sopeña)
sábado, 11 de julio de 2020 Miss Caffeina
domingo, 12 de julio de 2020 Hotel Cochambre
miércoles, 15 de julio de 2020 Por fin Viernes
jueves, 16 de julio de 2020 Big Mouthers
viernes, 17 de julio de 2020 Orquestra Gran Teatre del Liceu
sábado, 18 de julio de 2020 Orquestra Gran Teatre del Liceu
domingo, 19 de julio de 2020 Ainhoa Arteta
miércoles, 22 de julio de 2020 Van Morrison
jueves, 23 de julio de 2020 Van Morrison
viernes, 24 de julio de 2020 Diana Navarro
sábado, 25 de julio de 2020 Marlango
domingo, 26 de julio de 2020 Mónica Green
miércoles, 29 de julio de 2020 Paco Ibáñez
jueves, 30 de julio de 2020 Alma Nuestra, Salvador Sobral
viernes, 31 de julio de 2020 Abba The New Experience
sábado, 1 de agosto de 2020 Hombres G
domingo, 2 de agosto de 2020 Ana Guerra
miércoles, 5 de agosto de 2020 David Bisbal
jueves, 6 de agosto de 2020 Los Secretos
viernes, 7 de agosto de 2020 Guitarricadelafuente
sábado, 8 de agosto de 2020 Varry Brava
domingo, 9 de agosto de 2020 Andrea Motis
miércoles, 12 de agosto de 2020 Manel Fuentes & The Spring’s Team
jueves, 13 de agosto de 2020 Carlos Núñez
viernes, 14 de agosto de 2020 Hija de la luna, Homenatge a Mecano
sábado, 15 de agosto de 2020 Ara Malikian
jueves, 20 de agosto de 2020 Disco Inferno
viernes, 21 de agosto de 2020 Els Pets
domingo, 23 de agosto de 2020 Lexter ft. Blackmafia
jueves, 27 de agosto de 2020 La vella dixieland
viernes, 28 de agosto de 2020 Companyia Elèctrica Dharma
sábado, 29 de agosto de 2020 Momo, Tribut a Queen
FESTIVAL PEDRALBES 2021:
Sara Baras: 1 y 2 de junio de 2021
Loquillo: 4 y 5 de junio de 2021
James Blunt: 10 de junio de 2021
Manel: 11 de junio de 2021
Andrés Calamaro: 12 de junio de 2021
Raphael: 13 de junio de 2021
Alvaro Soler: 25 de junio de 2021
Madness: 27 de junio de 2021
LP: 30 de junio de 2021
Crowded House: 3 de julio de 2021
Diego El Cigala: 6 de julio de 2021
Rozalén: 7 de julio de 2021
Mónica Naranjo: 8 de julio de 2021
Nile Rodgers & CHIC: Junio / Julio de 2021
Miguel Bosé: Junio / Julio 2021
Bryan Ferry: Junio / Julio 2021
Amaia: Junio / Julio 2021
Alan Parsons Live Project: Junio / Julio 2021
Gala de Ballet: cancelado
Dido: cancelado
Melanie C editará este año nuevo disco, el cual, como puede comprobarse por los tres singles extraídos del mismo hasta la fecha, será eminentemente bailable y electropop. La integrante de Spice Girls cuya carrera musical en solitario más ha prosperado sigue sin revelar título ni fecha de edición del sucesor de ‘Version of Me’, disco editado en 2016, pero nos atiende amablemente por teléfono para hablarnos sobre la nueva dirección artística que ha decidido tomar, su trabajo con Shura o Little Boots o por supuesto sobre su paso por Spice Girls, con las que el año pasado realizaba una gira exitosísima en Reino Unido e Irlanda que duraba casi tan poco como la propia trayectoria de la banda.
¿Qué has querido demostrar con este disco?
El año pasado salí de gira con Spice Girls y esto me hizo reflexionar sobre quién soy como artista y como persona. La temática del álbum es la aceptación de una misma. Quiero que la gente lo escuche y se sienta identificada y empoderada por las letras de una manera positiva. Obviamente cada canción del disco en particular cuenta una historia diferente, pero lo que he buscado en general en él ha sido inspirar a la gente.
Acabas de publicar el single ‘Blame It on Me’. ¿Qué significa para ti?
No me gusta el conflicto, pero a veces en la vida te das cuenta de que a alguien no le importas, o que esa persona te ha decepcionado, y escribir canciones es una buena manera de expresar esos sentimientos. ‘Blame it On Me’ es una canción divertida y bailable, y la remezcla que han hecho de ella PBH & Jack me encanta. Con esta canción he querido sacarme algo del pecho sin olvidar de pasármelo bien al mismo tiempo.
No hemos podido escuchar el disco. ¿Está terminado? Entiendo que el título ya está escogido…
Estamos trabajando para que salga de cara a los próximos meses. Hemos podido terminar el disco remotamente, ya que todas la tomas vocales -que requerían mi presencia física en el estudio- estaban hechas. Habrá más singles antes de que salga, y sí tenemos un título pero he decidido no desvelarlo por el momento.
¿Cuántas pistas tendrá?
¿Que cuántas canciones habrá? ¡No te puedo dar tanta información! Qué puedo decirte… ¡El disco tendrá la cantidad normal de canciones! (ríe). Es complicado pero el disco saldrá en varios formatos, sacaremos una edición de lujo…
Entiendo que el disco saldrá en vinilo y casete.
¡Ahhh…! No te puedo decir exactamente lo que vamos a hacer, pero estamos trabajando en cosas divertidas para mis fans. Quiero producir buenos objetos de recuerdo para ellos que puedan coleccionar.
Has trabajado con Shura, Little Boots y Rae Morris en el álbum. ¿Cómo las descubres?
He trabajado con estas artistas a raíz de que he cambiado de equipo porque necesitaba cosas nuevas. Mi nuevo A&R me descubrió a las artistas que mencionas. ÉL es maravilloso porque no solo sabe con qué artistas encajaré por estilo, sino también por personalidad. Trabajar con ellas ha sido un proceso muy creativo y nuevo para mí, ya que yo siempre he solido trabajar con cantautores, ¡y además eran todo mujeres! Honestamente, yo no me dejo llevar por el género, pero me ha gustado mucho que haya habido una energía tan femenina en el estudio.
«Shura es una artista muy diligente y con mucho talento, y a Little Boots le encantan sus juguetitos, y es muy respetada aquí»
¿Cómo ha sido trabajar con Shura?
¡Ha sido una pasada! Ella es una chica muy diligente. Me encanta su trabajo, tiene muchísimo talento, pero su música es muy diferente a la que hemos hecho juntas. Sin embargo, cuando eres una buena compositora, puedes aplicar tus habilidades a cualquier estilo de música. (Shura) y yo charlamos mucho en el estudio y eso nos ayudó a dar con buenas ideas para las letras. Me gusta trabajar con artistas jóvenes porque sus influencias son diferentes a las mías, lo cual se nota en el modo en que abordan las melodías, por ejemplo. Trabajar con ellos da pie a un ambiente ideal para crear algo realmente único.
¿Os habéis inspirado en cosas de tu trabajo previo en solitario o en Spice Girls o habéis querido empezar de cero?
Quería empezar totalmente de cero. Por supuesto no puedes borrar el pasado, toda la música que he sacado ha sido un reflejo de mi vida en ese momento y ha influido en todo lo demás. La vida es una evolución, ninguno permanecemos siempre en un mismo lugar, vamos cambiando con el tiempo. Y en muchos casos, para escribir me inspiro en sentimientos que me evocan situaciones que han ocurrido en el pasado.
Cuéntame cómo ha sido trabajar con Little Boots.
Ella es increíble. Las dos venimos de lugares próximos de Reino Unido. No sé cómo es en España, pero en Reino Unido cuando dos personas han nacido en lugares parecidos terminan teniendo cosas en común. Por eso, Little Boots y yo nos caímos bien enseguida. Ella es una compositora muy interesante, su música es muy electrónica y a ella le encantan todos sus juguetitos (ríe). Aquí es muy respetada.
Supongo que ellas son las artistas más conocidas que han participado en tu disco.
Son las más conocidas porque son artistas que sacan discos por su cuenta. Rae Morris también es maravillosa. Trabajamos juntas en ‘High Heels’. Ahora que lo pienso, ¡todas somos del Norte de Inglaterra! En este lugar del país, que es muy industrial, existe una cercanía entre la gente muy arraigada, la gente es muy amable la una con la otra…
También has estado en el estudio con Nadia Rose.
Nadia es una artista de grime de Croydon, es rapera. La descubrí al ver una entrevista de ella en la tele y me quedé totalmente intrigada por ella. Poco después, un día que estaba pinchando alguien me vino a saludar y era Nadia Rose. Pensé: ¡qué raro! Trabajar juntas pareció cosa del destino. De hecho, mi canción con ella es un dueto y es muy diferente a lo que las dos hemos solido hacer.
¿En qué sentido es diferente?
Yo soy una artista de pop y mi disco es predominantemente electrónico, tiene influencias del pop y la música dance, pero el tema con Nadia es diferente y los fans de ella y los míos se sentirán sorprendidos.
¿Qué te ha inspirado de los discos de Mark Ronson y Robyn?
Ha sido un sentimiento general que la música de ambos me evoca. No diría que, por estilo, mi disco suena a Mark Ronson o a Robyn, pero los dos tienen una forma muy bonita de hacer música bailable que a la vez hable de cosas tristes. Una letra de Robyn puede hacerte llorar y bailar al mismo tiempo. Esa forma de componer me ha inspirado.
«Yo soy la «Spice deportiva», pero a la vez soy muchas otras cosas»
‘Who I Am’ habla de aceptarse a uno mismo. Has dicho que has conseguido reconciliarte con la idea de que eres la «Spice deportiva», en concreto al reconocer que este no es un personaje en el que te «has convertido», sino que tú ya misma eres.
Esta reflexión es también producto de mi última gira con Spice Girls. Entonces llevaba muchos años sin ser una Spice, desde que actuamos en los Juegos Olímpicos en 2012… ¡Eso es mucho tiempo! Yo temía no poder hacerlo y decepcionar al público, pero este miedo se esfumó nada más me subí al escenario. Yo soy la «Spice deportiva», pero a la vez soy muchas otras cosas porque las personas estamos hechas de muchas identidades diferentes: tenemos la identidad que nos damos a nosotros, las que nos da la gente, y a la vez somos padres, amigos, colegas de profesión… y deberíamos poder aceptar todos estos aspectos de nuestra personalidad.
Debe haber sido difícil asimilar que dentro de las Spice eres no solo un ser humano, sino también un personaje que conoce todo el mundo, un personaje que a la vez está hecho a tu medida.
Cuando Spice Girls triunfaron yo era muy joven y estaba en una época de mi vida en que estaba intentando averiguar quién soy en el mundo. De repente te encuentras con toda esa presión de los medios que es muy difícil encajar a esa edad. Te preguntas «¿dónde acaba la «Spice deportiva» y empiezo yo, o viceversa? Por suerte, a medida que te haces mayor y vives más experiencias eres más capaz de separar la parte profesional de tu vida personal y al revés.
Cuando hicisteis la gira de Spice Girls en Reino Unido, me sorprendió que no se anunciaran más fechas ni allí ni en otros lugares. Fue un éxito rotundo, pero duró muy poco. ¿No os hubiera gustado hacer más conciertos?
No puedo hablar por ellas, pero a mí me encantaría hacer más conciertos con Spice Girls. Nosotras estamos hablando constantemente sobre la posibilidad de hacer más conciertos y visitar otros países, pero en este caso simplemente no se dio la oportunidad de programar más fechas, porque las tres somos madres y tenemos nuestras propias carreras y nuestras propias vidas por separado. Y en este caso ha sido para bien, fíjate, porque si hubiéramos anunciado más fechas para este año, todas tendrían que haberse pospuesto. Por eso, ahora mismo cualquier idea de reunión está en el aire. De momento este año sale mi disco y con suerte el que viene podremos presentarlo de gira. 2019 fue un año maravilloso con Spice Girls y ojalá podamos hacer más shows en el futuro.
«No creo que grabar nueva música de Spice Girls sea la mejor idea, nuestro legado ya es increíble y queremos que viva para siempre»
Entiendo que soléis hablar entre vosotras sobre nuevos proyectos. Salir de gira ya lo habéis hecho, pero no os interesa grabar nueva música, parece…
Personalmente no creo que grabar nueva música de Spice Girls sea la mejor idea. Nuestro catálogo es increíble y lo que buscamos en la gira del año pasado fue darnos un baño de nostalgia y celebrar todo lo que hicimos en los años 90. Las cosas cambian y nadie sabe lo que deparará el futuro, pero en este momento no me parecería correcto que Spice Girls publicaran nueva música. Tenemos un legado increíble del que nos sentimos muy orgullosas y queremos que este legado viva para siempre. Ahora mismo existen muchas oportunidades para que el mensaje de positivismo e inclusión de Spice Girls prospere, ya que seguimos defendiendo a ultranza nuestro mensaje de «girl power», recibimos un enorme apoyo de la comunidad LGTBQ+, y ahora estamos aprendiendo sobre el movimiento Black Lives Matter. Nuestra compañera Mel B es de etnia mixta y hemos aprendido mucho con ella.
Mirando atrás, ¿qué lección has aprendido de formar parte de Spice Girls que apliques a la actualidad?
He aprendido a respetar las diferencias, y a entender que puedes trabajar con alguien a pesar de que no compartir las mismas ideas. La gracia de Spice Girls es lo diferentes que somos las unas de las otras. Esto ha supuesto que a veces trabajar juntas haya sido difícil porque nuestra manera de abordar ciertas cosas también ha sido diferente, pero las cinco amamos la banda por igual.
¿Cuál es tu canción favorita de Spice Girls que no es ‘Wannabe’?
Las chicas tenemos baladas preciosas, y en la gira ha sido muy emocionante cantar ‘2 Become 1’ o ‘Goodbye’.
Y haciendo retrospectiva de tu carrera en solitario, ¿cuál consideras tu disco más infravalorado?
‘The Sea’.
Como os contábamos en el listado de singles más populares del país, que tiene copado, Anuel AA continúa siendo número 1 también en la lista de álbumes, con el disco que salía hace 3 semanas, ‘Emmanuel’.
Sin novedades en el frente, Bad Bunny ocupa el resto del top 3 de los discos más oídos en España con ‘LAS QUE NO IBAN A SALIR’ y ‘YHLQMDLG’. Dada la salida de Dellafuente del top 10 con ‘Descanso en poder’, Lady Gaga y Dua Lipa recuperan posiciones hasta los lugares 7 y 8, respectivamente. ‘Chromatica’ resiste así mucho mejor que los singles del disco: el único superviviente en nuestro país ‘Rain On Me’ baja del puesto 42 al 63, muy por debajo de su rendimiento internacional.
En cuanto a entradas en el top 100, Jay Wheeler y DJ Nelson llegan al puesto 13 con ‘Platónicos’ mientras Kidd Keo es puesto 21 con ‘Rockport espacial’. La única entrada extra es la de Ricky Martin con ‘Pausa’ en el número 79.
En cuanto a la subida más fuerte, se trata el disco OT Gala 13 de la edición 2020 de Operación Triunfo, que pasa del pueso 84 al 27, animado por la final del programa.
Hoy se confirma la noticia de que habrá una secuela de ‘Los otros’, la célebre película de terror clásico que dirigió Alejandro Amenábar a principios de siglo. Ahora será, en cambio, una serie para televisión y no un film que, a diferencia de la que protagonizó Nicole Kidman, estará rodada en español.
Así lo indica en exclusiva Variety, que informa de que los directores ejecutivos serán Enrique Cerezo y Guido Rud. Ivonne Vela, responsable de BTF Media, que es quien ha adquirido los derechos, ha hablado de la pertinencia de la trama de ‘Los otros’, refiriéndose indirectamente a la covid-19. «Es increíble cómo una historia escrita hace 20 años puede resonar aún a día de hoy con temas como el autoaislamiento, la paranoia y el miedo, junto al intenso deseo de proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos. Es más actual que nunca». La película, inspirada en 1945, contaba la historia de una madre que protege en casa a sus dos hijos pequeños quienes, a causa de una enfermedad, no pueden tener contacto con la luz del día.
Como recuerda Vertele, este es solo uno de los pasos televisivos que prepara Amenábar, pues el director también prepara su primera serie, una adaptación del cómic ‘El tesoro del Cisne Negro’ de Paco Roca y Guillermo Corral, a través de Movistar; y a principios de este año se confirmaba también una adaptación para la televisión de ‘Tesis’, a la que ahora hay que sumar la de ‘Los otros’.
‘Hasta que Dios diga’, el tema de Anuel AA y Bad Bunny que cita a Lady Gaga y Bradley Cooper, deja de ser desde hoy el número 1 en España. La canción que la destrona es un remix de ‘La Jeepeta’ en el que encontramos al mismo Anuel AA como invitado de Nio García junto a otra gente como Myke Towers. Pero lo mejor de todo es que otro tema de Anuel AA protagoniza la subida más fuerte, del puesto 5 al puesto 2: ¿podría ser esa otra pista, ‘El manual’, también número 1 en España próximamente? Bajo estas líneas podéis escuchar el top 3 oficial en España, las 3 canciones con el mismo Anuel AA.
Por si no lo habéis adivinado, Anuel AA continúa siendo número 1 en “streaming albumes” con ‘Emmanuel’ por tercera semana consecutiva y de hecho son varias las canciones del disco de 22 pistas las que encontramos en el top 100, aunque no es el caso de ‘La Jeepeta’, pues como decíamos es de Nio García, ni tampoco de ’Sur y norte’, un tema de Ñengo Flow que sube al puesto 5. Con esta, Anuel AA suma 4 pistas en el top 5 y 14 temas en el top 100.
Pasando a cosas que no son Anuel AA, la entrada más fuerte es realmente ‘Caramelo’ de Ozuna, directa al top 7, seguida del tema de Camilo y Pablo Alborán, ‘El mismo aire’, que sube al número 40.
El resto de entradas son ’La Popi’ de Kiko El Crazy en el puesto 46, ‘Tinder’ de Arce y Omar Montes en el número 49, ‘La curiosidad’ de Jay Wheeler, DJ Nelson y Myke Towers en el puesto 57, ‘Colocao’ de Nick Nicole en el puesto 71 y ‘Mala cara’ de Lola Indigo en un justísimo puesto 97.
Mientras Lady Gaga y Dua Lipa continúan copando el top 5 de JENESAISPOP al completo, son varias las canciones que llegan al top 40: ‘Do It’ de Chloe x Halle, y los últimos sencillos de Sondre Lerche, Leon Bridges y los IDLES. Es momento de despedirse de ‘Brooklyn Bridge to Chorus’, una de las canciones más pegadizas del último de los Strokes, ya con 10 semanas de permanencia en la mitad baja de la tabla.
Podéis escuchar nuestra última lista de novedades y votar por vuestras canciones favoritas, aquí.
Esta mañana encontramos a Vetusta Morla como trending topic en España. «¿Qué ha pasado?», piensa uno. ¿Una gira, vídeo, single, polémica…? Nada de eso, en realidad, sino que el grupo de Tres Cantos se ha topado con su propio su propio ’20 de abril’ o su ‘7 de septiembre’. Como viene sucediendo año tras año con fans (y no necesariamente fans) nostálgicos de Celtas Cortos y Mecano, respectivamente, resulta que a la gente le ha dado por compartir o citar en Twitter la canción ’23 de junio’, una de las más celebradas de su(s) último(s) disco(s) ‘Mismo sitio, distinto lugar‘ y ‘MSDL – Canciones dentro de canciones‘, la versión regrabada de ese mismo álbum que han publicado hace apenas unas semanas.
En esa canción, la letra interpretada por Pucho alude a la celebración de la noche de San Juan que esta noche tendrá lugar en muchas ciudades españolas («Y que San Juan no nos queme en su hoguera / Cuando descubra quién la asaltó»), antes de entonar su ya reconocible «Deja el equipaje en la ribera / Para verte como quieres que te vea / Deja el equipaje en la ribera / Y quémalo». Hace apenas un año el single era objeto de un vídeo oficial de lujo al estilo pre-Covid-19, dirigido por Paula Ortiz y protagonizado por Álvaro Morte (conocido como «El Profesor» en ‘La Casa de Papel’) y Verónika Moral (‘La novia’, ‘Vis a vis’).
Es también de las canciones más escuchadas de ‘MSDL – Canciones dentro de canciones’, donde tiene un arreglo de teclado con tintes jazzy y psicodélicos que, en algún momento, recuerda a Joe Crepúsculo (aunque el resto nada que ver). Así que no es aventurar mucho suponer que vamos a asistir a este revival año tras año. Tras la suspensión de la gira de presentación de este disco, cancelada por la crisis de Covid-19 apenas un par de fechas tras haberse iniciado, no se han vuelto a anunciar nuevas fechas para retomarla.
A ver, instrucciones para el día de hoy: – Despertar. – Poner un tuit con 23 de junio de Vetusta Morla. – Poner también un story con 23 de junio sonando. – Cantar 23 de junio, mínimo, dos veces por hora. – Antes de iros a dormir, poned otro tuit y/o story, con 23 de junio.
Mientras seguimos esperando la llegada definitiva –demorada hasta el otoño a causa de la pandemia– del nuevo proyecto musical de Chenta Tsai bajo el nombre de BAOBAE, Putochinomaricón es doble protagonista musical esta semana por dos colaboraciones, como la que estrenábamos hace semanas junto a Rakky Ripper, ‘Cyberpet‘. La primera era el single conjunto con el dúo Delaporte que se publicaba el pasado viernes, una enérgica ‘¿De dónde vienes?’ que, compuesta y producida entre los tres, propone mirar en los orígenes de cada uno, en lo que nos hizo crecer. Ellos mismos lo hacen, recopilando en su clip oficial una tierna selección de vídeos caseros de sus infancias. Una colaboración que se comenzó a gestar a finales del pasado año y que forma parte de la serie de singles que están publicando los autores de ‘Como anoche’ como antesala al álbum que publicarán en septiembre. [Foto: Ita Tsai.]
La segunda novedad de PCM es incluso más sorprendente que esta: Dorian Electra, artista de género fluido que debutaba meses atrás con el llamativo ‘Flamboyant‘, le ha invitado a reinterpretar para un EP de remixes su último single. Me refiero a ‘Sorry Bro (I Love You)‘, un tema que conecta con el future pop que ha hecho despegar a lx amigx de Charli XCX a nivel internacional, y que juega con la idea de bromance (ya sabéis, «no homo»). Chenta no ha hecho precisamente un remix, sino directamente una reinterpretación que incluye una adaptación de la letra al castellano. «Tío, te quiero (sí, te quiero, bro) / Por ti yo me muero», canta él.
Pese a las incógnitas del lanzamiento de BAOBAE, Putochinomaricón ya ha anunciado una fecha señalada en el calendario del próximo otoño: el 21 de noviembre actuará en la sala Moby Dick de Madrid en un evento promovido por Jägermusic en el que le acompañarán Belenciana como telonera y Diana Aller y Monsieur Blaya como DJs.
Leyendo buena parte de las reseñas de ‘Rough and Rowdy Ways’ es cierto que, salvo contadas excepciones, parece que hay una excesiva genuflexión hacia la figura de Bob Dylan, cuando se ha pasado buena parte de esta década cobrándose una jubilación dorada a base de giras en las que sobre todo ha perpetuado su imagen de tipo esquivo y endiosado y no solo ha permitido que se monetice un archivo en el que hasta la grabación de un estornudo parece susceptible de ser objeto de un box-set sino que además él mismo ha alimentado su propia pereza con discos de versiones de dudoso interés mientras se recostaba viendo crecer su patrimonio. Pero dicho esto –soltada toda la bilis de una sola arcada, si se quiere–, el trigésimo noveno disco de estudio de Robert Zimmerman está a la altura de su leyenda y da continuidad a otro muy buen disco de material original del que ya casi nadie parece acordarse, el penúltimo, ‘Tempest‘.
Quizá en toda esa alharaca en torno al disco tenga que ver el hecho de que es un señor que ganó un Nobel (y un Príncipe de Asturias), que es una cosa que da mucho prestigio a pesar de (o gracias a, no lo olvidemos) las polémicas. O que, de manera no del todo justificada, se crea que es una especie de disco final de Dylan, sin que en ningún momento se haya especulado con su retirada con o sin problemas de salud adheridas. ¿Nos hemos perdido algo? Quizá se asuma tal cosa por el carácter sumarial de una pieza como ‘Murder Most Foul‘, en la que, partiendo del asesinato de J.F.K., realiza una salmodia en la que repasa referentes propios y ajenos de la cultura popular, como si escribiera una suerte de testamento poético. Lo cierto es que la sombra de la muerte planea por muchos de los versos de este trabajo, y en ese sentido sí puede verse el carácter elegíaco en el disco. Pero también, o así lo observo yo, hay una evidente sorna cómica que rebaja la tensión y contribuye lo suyo a aligerar carga.
Hay que decir que el citado single, un estreno como número uno de Billboard que no podía ser más paradójico, es lo peor de ‘Rough and Rowdy Ways’. De hecho, es casi de agradecer que la edición física lo contemple como un disco (literalmente) al margen del resto de la obra, porque verdaderamente no parece más que una anécdota. Si nos quitamos el monóculo y el cuello almidonado que parece forzoso lucir cuando uno reseña un disco del genio de Duluth, es un número musicalmente plano (sin apenas cambios de intensidad que enfaticen el discurso de Bob) que simplemente sirve como soporte para un poema que casi parece más un reto personal –¿ver si puede incluir más referencias pop que un rapero, por ejemplo?– que invita al oyente al sesteo.
Ese reto lírico es, en cierto modo, el mismo que propone el tema que abre el disco y que sucedió como single a aquel, ‘I Contain Multitudes’, pero con mucho mejor tino. Esta vez a Zimmerman le bastan poco más de cuatro minutos para aderezar una bonita progresión melódica –ejecutada por su banda habitual de directo en los últimos años con un mimo verdaderamente emocionante– presumibles o manifiestas referencias (¿alguien se atreverá con un libro como el de Bunbury sobre Bob?) a Shakespeare, Edgar Allan Poe, Walt Whitman, los Rolling Stones, Indiana Jones, ‘Moonrise Kindgom‘, Anna Frank, Beethoven, Chopin… en los que se percibe incluso cierta guasa. En la reciente entrevista ofrecida en exclusiva a The New York Times, asegura que fijarse en tal o cual referencia es «irrelevante», porque es como una especie de gran cuadro, que solo tiene sentido si se observa al completo, no solo fijándonos en los detalles. Y que responde a un estilo de escritura que Dylan compara con un trance.
No parece tan caprichoso, pero sí que es distintivo de lo que encontramos en ‘Rough and Rowdy Ways’, que también tiene una parte más desbocada (es un decir), cuando la distorsión y la electricidad ganan presencia y acompañan la voz del Maestro, que pese a estar palpablemente cascada, sabe jugar con ella para hacerla sonar desafiante. Especialmente cuando la emplea en el blues pantanoso de números como ‘False Prophet‘ («Soy el último de los más grandes», canta con más bien poca ironía) o la animada ‘Goodbye Jimmy Reed’, donde invoca los espíritus de bluesmen (el propio Jimmy Reed, Captain Beefheart) que, como él, nunca han recurrido a la espectacularidad técnica sino al sentimiento y la raíz de la música negra para reivindicarla (y reivindicarse). Más oscuro y ambiental, el maravilloso fresco de jazz-blues de ‘My Own Version of You’ es un vehículo de auténtico lujo para otra colección de referencias, pasando por Pacino, Brando, Leon Russell, Freud y Marx –Karl, no Groucho–.
Pero en general el terreno en el que Bob Dylan más y mejor conmueve en esta etapa es cuando emplea un perfil de intérprete que arrulla con la voz, muy en línea con otro añorado maestro como Leonard Cohen. Por ejemplo en ‘I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You’ donde, entre preciosos arreglos instrumentales y corales adopta un perfil dulce y entrañable, alejado de la hosquedad que se le suele atribuir, parece recapitular metafóricamente los logros de su vida, y se muestra en paz y listo para «entregarse». ¿A la muerte, quizá? No parece haber dudas de que esa sombra le ronda la cabeza a Zimmerman, a tenor de letras como la de la tan minimalista y lúgubre como exquisita, ‘Black Rider’ o, más figuradamente, la del leeento y rasgado blues ‘Crossing the Rubicon’, donde juega tanto con la gesta bélica de Julio César como con la muerte de este en la víspera de Los Idus de Marzo, «sintiendo los huesos bajo la piel».
Esta versión crepuscular de Dylan se envuelve sobre todo de cierta calma placentera, como la que dice sentir observando el Pacífico desde su casa en Malibú. La apacible y sentida ‘Mother of Muses’, conecta la ‘Odisea’ de Homero –uno de sus libros de cabecera, como confesó en su discurso para su Nobel de Literatura– consigo mismo, erigiéndose en trovador que canta loas a las gestas militares de su país que «permitieron que Presley cantara, que labraron el camino de Martin Luther King». Y más entrañables aún resultan los nueves minutos de ‘Key West (Philosopher Pirate)’, una oda a la mezcla de culturas que pervive en los cayos de Florida, separados de Cuba por un centenar de kilómetros de mar. Ahí, mecido por un delicioso acordeón y unos coros femeninos preciosos (que atribuimos a Fiona Apple, acreditada en el disco), Dylan tiene el respaldo perfecto para situarse en «el lado equivocado de la vía», junto a «Ginsberg, Corso y Kerouac», y pensar en «la inmortalidad» (hace tiempo que la modestia dejó de ir con él). En este caso, los casi diez minutos arropan y emocionan. Están más que justificados y habrían de ser el perfecto broche a un ‘Rough and Rowdy Ways’. En su crepúsculo, Dylan puede ser inofensivo y por momentos incluso aburrir, pero es inútil negar una clase inconmensurable en él, que le permite contemplar al resto de artistas desde las alturas.
Calificación: 8,2/10 Lo mejor: ‘I Contain Multitudes’, ‘My Own Version of You’, ‘Goodbye Jimmy Reed’, ‘I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You’, ‘Crossing the Rubicon’, ‘Black Rider’ Te gustará si te gusta: Leonard Cohen, Neil Young, Van Morrison. Youtube:‘I Contain Multitudes’
«Malamute somos Irene y Diego. Montamos la banda como broma, mandándonos whatsapps con frases de canciones que aún no existían. De la broma salieron varias canciones que nos gustaban, empezamos a dar algunos conciertos y en noviembre de 2019 sacamos el primer EP con (el sello barcelonés) Snap! Clap! Club». Así de modestamente se autopresenta este dúo. Lo que no dicen es que, pese a comenzar «de broma», hasta el momento sus canciones se cuentan por himnos de twee pop con un puntito punk, al estilo de Los Fresones Rebeldes, los primeros La Casa Azul, TCR, Cariño… ‘Paciencia’, ‘Monstruos gigantes destruyen Santander‘ y ‘Ciencia ficción‘ se han convertido en pequeños hits de la intraescena independiente por méritos propios, a los que a principios de este año sumaban la rabiosa y más autotuneada ‘Buenos días‘.
Pero su cima está por llegar, como acaban de demostrar con ‘La espiral’, esta vez editada en 7″ por el sello que acoge a Melenas, Confeti de Odio, Sandré o Rebe en colaboración con High Five Records, editorial que comanda Guillermo Farrés (Wild Honey). En apenas un par de semanas ha superado por mucho en streamings a su anterior canción más escuchada hasta ahora (‘Paciencia’), y eso que era, de algún modo, un descarte del EP. «Probablemente por falta de criterio», dicen ellos mismos.
Y lo cierto es que sí, no podemos explicarnos como semejante pelotazo pop se pudo quedar fuera del disco, pero en cierto modo lo celebramos porque ahora se coge con más ganas este single que, muy apropiadamente, cuenta con portada de nuestra estimada ex-colaboradora Olaya Axolote (Axolotes Mexicanos). Se trata de un pildorazo de pop de guitarras con teclados y ritmo bailable –»pogo de dormitorio», lo define con tino su nota de prensa– que pide la escucha en bucle por su melodía del todo memorable. Y también por esa letra que no es otra cosa que una oda a la inmadurez de alguien que «junta dinero para ir a festivales» mientras sus amigas «hablan de problemas reales». Pero, aunque no podamos confesarlo, en realidad también anhelamos entrar en esa «espiral de autodestrucción, de acabar fatal», de avergonzarnos de nosotras mismas. «Sería tan guay si tuviera carisma…»
Para coronar este lanzamiento, hoy estrenamos en JENESAISPOP el vídeo oficial de la canción que, por supuesto, ha sido creado durante el confinamiento por la pandemia. Por eso, a Diego (que no es otro que Diego Jiménez –o Diego Discorosa–, autor de incontables videoclips para Natalia Lacunza, La Estrella de David, Los Punsetes, La Bien Querida, largo etcétera) no se le ha ocurrido otra cosa que, en la espiral de vídeos cutres y baratos a la que hemos estado sometidos, hacer «el videoclip barato definitivo». Un popurrí de recursos de andar por casa que hemos visto hasta la saciedad llevados al extremo y con el sarcasmo por bandera, con Irene como esforzada (es un decir) protagonista.
Nicki Minaj no lo petó exactamente con ‘Queen‘, pero las cosas se han tornado a su favor este año. La rapera ha arrasado en el mundo hispanohablante con ‘Tusa’ con Karol G, convirtiendo su frase «toro este llanto por nara» en icónica; y después ha obtenido su primer single número 1 en Estados Unidos gracias a su «featuring» en el remix de ‘Say So’ de Doja Cat.
Ahora, la autora de ‘Anaconda’ se apunta un segundo número 1 de singles en el Billboard Hot 100, y esta vez no como artista invitada, sino como artista principal en ‘TROLLZ’, su single compartido con el controvertido rapero de Florida, 6ix9ine. Este tema de videoclip absolutamente inenarrable ha sido un éxito rotundo a su salida, al haber sumado más de 130 millones de visualizaciones en Youtube en solo una semana y más de 23 millones de reproducciones en Spotify, sin olvidar su éxito en las plataformas de venta digital.
‘TROLLZ’ es además el primer número 1 de singles para 6ix9ine en su propio mercado: antes «tan solo» alcanzó el número 2 con ‘FEFE’ junto a la misma Nicki y Murda Beatz, y después con ‘GOOBA‘, su primer single post-chirona. Está claro que mala imagen y pasado polémico no siempre se traducen en fracaso comercial: los villanos del pop también triunfan.
Parquesvr, el grupo de rock duro lo-fi surgido de las cenizas de formaciones como El Páramo, Persons, Sou Edipo o Escombro, y autor en 2019 del disco ‘Talego Quini’ y este año del single ‘Fiesta Virtual’ con Ou Maca Lopes, ha publicado un nuevo single que supone una reinvención sonora en toda regla por parte de la banda liderada por Javi Ferrara.
El nuevo single de Parquesvr, banda que hemos destacado en alguna edición de Sesión de control, se llama ‘Pero’, es bailable y festivo y presenta una clara influencia de la música tradicional cubana, además de un sonido mucho más claro y nítido que el de grabaciones anteriores del grupo. Noticia también es la letra de este ‘Pero’ que se burla de los discursos negacionistas de esa parte de la población española que expresa ideas machistas o racistas sin saberlo o, peor aún, sin querer admitirlo.
«Yo no soy racista pero en realidad reciben más ayudas que todos los demás», «yo no soy racista pero todos los que vienen, vienen a robar», «yo no soy un facha pero eso de exhumar, que dejen a los muertos descansar en paz» o «yo no soy machista, pero la verdad es que tú con esa falda quieres provocar» son algunas de las rimas perpetradas en esta composición cuyo estribillo realiza el juego de palabras obligado entre «pero» y «pepero». Un posible hit del verano underground como los de Leticia Sabater, a la que Ferrara también ha copiado el acento latino impostado.
Gordi, una de esas artistas salidas de la «escuela Bon Iver», publica su próximo disco este viernes 26 de junio. ‘Our Two Skins’ será el sucesor de ‘Reservoir’, el debut de la cantante australiana, publicado en 2017.
La primera muestra oficial de ‘Our Two Skins’ ha sido ‘Sandwiches’; de sonido guitarrero y popero próximo al indie-pop británico de los 90; y después de ella ha sido el turno de ‘Aeroplane Bathroom’, una dramática balada a piano en el estilo de Daughter y en el de la propia Sophie Payten, también muy dada a este formato de canción; ‘Unready’, una pizpireta composición que mezcla electrónica y guitarras distorsionadas, y ‘Volcanic’, una producción atmosférica que hace honor a su título.
Hoy, Gordi publica un quinto avance del álbum, presumiblemente ya el último antes de su lanzamiento. Y es el tema más Bon Iver de todos. La artista explica que el tema se gestó en un hostal de Ghent y que la grabación ha tenido lugar «a trompicones» alrededor de Europa, durante su gira con el cantante islandés Ásgeir. «En comparación con toda la angustia y la confusión plasmadas en el disco, (‘Extraordinary Life’) es pura felicidad. Me gusta la idea de que el gesto último de amor hacia una persona es hacerla sentir excepcional, que merece una vida extraordinaria».
Arca ha estrenado en las plataformas de streaming ‘KLK’, su nuevo tema con Rosalía, incluido en su inminente nuevo disco, que sale el 26 de junio. La productora venezolana y la artista catalana compartían ayer una llamada de Instagram en la que adelantaban la canción y tanteaban su lanzamiento: «yo quiero que salga ya porque hace un montón que se hizo», explica Rosalía en el vídeo.
Sobre ‘KLK’, Arca explica que está inspirada en la música tradicional venezolana, en concreto en un instrumento llamado furruco: «La música venezolana siempre ha estado conmigo, y me siento agradecida de poder haber estudiado algunos de los estilos típicos de música venezolana. Yo siempre pienso en el furruco cuando programo un subbass. Es un instrumento autóctono de Venezuela que se toca con fricción, frotas una vara enganchada del cuero de un tambor grande y tiene un súper infra sub bajo, marca el pulso en la gaita, un estilo de música típico de Venezuela!»
Co-producida por Cardopusher, amigo de Arca desde la adolescencia, ‘KLK’ vuelve a ser una producción bailable a la par que caótica de la artista -probablemente la más contundente de su carrera- y en la que la voz de Rosalía suena pasada por varios filtros, distorsionada y reconocible a duras penas, mientras canta cosas como «aquí estamos bendecías, más si tú te vienes pa’ la vera mía». Os dejamos con ella y su versión instrumental, así como con llamada de Instagram entre ambas:
Bright Eyes, una de las bandas de indie-rock más queridas en la primera década del siglo, gracias a canciones como ‘First Day of My Life’ o ‘Lua’ o a discos como ‘I’m Wide Awake, It’s Morning’, vuelve con su primer disco en 9 años. Este es el tiempo que ha pasado desde que la formación liderada por Conor Oberst editara el decepcionante ‘The People’s Key‘ en el año 2011.
El nuevo álbum de Bright Eyes lleva por título ‘Down in the Weeds Where the World Once Was’, contiene 14 pistas y sale el 21 de agosto a través del sello Dead Oceans. El largo incluye los tres singles de adelanto publicados hasta la fecha, estos son, ‘Persona Non Grata’, ‘Forced Convalescence’ y ‘One and Done’, y colaboraciones de Flea de Red Hot Chili Peppers y Jon Theodore de The Mars Volta y Queens of the Stone Age.
El trío formado también por Mike Mogis y Nathaniel Walcott ha detallado ‘Down in the Weeds Where the World Once Was’ a la que vez que publicado un cuarto avance del disco, ‘Mariana Trench’. Un tema de ecos folk-rock en el que destaca la densidad de percusiones, y que recuerda a los primeros Arcade Fire.
Tracklist de ‘Down in the Weeds Where the World Once Was’:
01 Pageturner’s Rag
02 Dance and Sing
03 Just Once in the World
04 Mariana Trench
05 One and Done
06 Pan and Broom
07 Stairwell Song
08 Persona Non Grata
09 Tilt-A-Whirl
10 Hot Car in the Sun
11 Forced Convalescence
12 To Death’s Heart (In Three Parts)
13 Calais to Dover
14 Comet Song